magno mello formas sons imagens

339
Organização Magno Moraes Mello FORMAS IMAGENS SONS O Universo Cultural da História da Arte

Upload: gabriela-darbon

Post on 13-Dec-2015

195 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Apresenta-se, nesta nossa publicação, um conjunto de textos inéditos referentes ao SeminárioInternacional de História da Arte – História Cultural – Gênero Artístico – Processo Artístico: OUniverso Cultural da Obra de Arte, que foi realizado entre os dias 28 e 30 de outubro de 2014, em BeloHorizonte, Minas Gerais. Esse evento internacional foi promovido e organizado pelo grupo de pesquisaperspectiva pictorum (reconhecido e cadastrado pela UFMG e pela CNPQ) e pelo Programa de Pós-Graduação em Historia, ao qual agradeço antecipadamente.

TRANSCRIPT

Page 1: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Organização

Magno Moraes Mello

FORMAS IMAGENS

SONS

O Universo Cultural da História da Arte

Page 2: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

FORMAS IMAGENS SONS

O Universo Cultural da História da Arte

Page 3: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Organização

Magno Moraes Mello

FORMAS IMAGENS SONS

O Universo Cultural da História da Arte

Belo Horizonte

2015

Page 4: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

EDITORA:

CLIO GESTÃO CULTURAL E EDITORA

EDITORA EXECUTIVA:

Tânia Maria Teixeira de Melo Freitas

COORDENAÇÃO EDITORIAL:

Adriana Gonçalves de Carvalho

Mônica M. Lopes Lage

CONCEPÇÃO DA CAPA:

Magno Moraes Mello

Ludmila Andrade Rennó

IMAGEM DA CAPA:

Manuel da Costa Ataíde, 1801-1812, Teto da nave da Ordem Terceira de São

Francisco de Assis, Ouro Preto.

Autor da foto: Magno Moraes Mello

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO:

Ludmila Andrade Rennó

REVISÃO:

Os autores

CONSELHO EDITORIAL DA CLIO GESTÃO CULTURAL E EDITORA:

Profa. Dra. Adalgisa Arantes Campos - UFMG - Brasil

Prof. Dr. Alfredo Morales - USE - Espanha

Profa. Dra. Ângela Brandão – UNIFESP – Brasil

Prof. Dr. Antônio Emílio Morga - UFAM - Brasil

Pe. Mestre Carlos Fernando Russo - UP – Portugal

Eng.º Mestre Fernando Roberto de Castro Veado – UFMG/

Prof. Dr. Luiz Alberto Ribeiro Freire – UFBA - Brasil

Prof. Dr. Luiz Carlos Villalta – UFMG - Brasil

Prof. Dr. Magno Moraes Mello – UFMG - Brasil

Profa. Dra. Mary del Priori - UNIVERSO - Brasil

Prof. Dr. Saul António Gomes – UC - Portugal

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução,

armazenamento ou transmissão de partes deste livro, através de

quaisquer meios, sem a prévia autorização por escrito da

Editora.

As ideias contidas neste livro são de responsabilidade de seus

organizadores e autores; não expressam necessariamente a

posição da editora.

Direitos exclusivos desta edição:

Clio Gestão Cultural e Editora

Av. Álvares Cabral, 344 – s.1701/1702

Cep 30170-911 – Belo Horizonte – MG

Tel: (31) 3274-8172

E-mail: [email protected]

Site: http://cliogestaocultural.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (CRB-6/2725)

F724 Formas imagens sons [recurso eletrônico] : o universo cultural da

história da arte / organização, Magno Moraes Mello. – Belo Horizonte : Clio Gestão Cultural e Editora, 2014. 1 recurso online (379 p. : il.)

Vários autores. Modo de acesso: <http://cliogestaocultural.com.br/plus/> ISBN 978-85-68158-02-9

1. Arte – História. 2. Arte e música. 3. Cultura. 4. Arte. I. Mello,

Magno Moraes.

CDD 709 CDU 7(091)

Page 5: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Sumário

Prefácio .................................................................................................................. 1

A Música Barroca Mineira: dobras e redobras de ressignificação

Domingos Sávio Lins Brandão ............................................................................... 4

O Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência: paisagens sonoras de Belo

Horizonte (1940-1970)

Fábio Henrique Viana .......................................................................................... 23

O Impressionismo de Claude Debussy na obra de Heitor Villa-Lobos como

expressão do modernismo carioca

Loque Arcanjo Júnior ........................................................................................... 32

A Música do número sonoro, do som acústico e da linguagem falada

Carla Bromberg .................................................................................................... 45

A Iconografia como fonte de pesquisa em música

Pablo Sotuyo Blanco ............................................................................................ 53

Camarines del Barroco Andaluz

Alfredo José Morales ........................................................................................... 66

A modelação do espaço: o efeito-surpresa

Jorge Manuel de Oliveira Rodrigues .................................................................... 80

Da autoria de pinturas ilusionistas em igrejas coloniais do Estado de São Paulo:

Esboço de um inventário

Danielle Manoel dos Santos Pereira ..................................................................... 95

Considerações sobre Caetano da Costa Coelho: um artista entre a Metrópole e o

universo Luso-Brasileiro

Janaína de Moura Ramalho Araújo Ayres .......................................................... 107

Acervos em marfim: trânsitos, cultura, estética e materialidade

Yacy-Ara Froner ................................................................................................ 119

Page 6: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

O neoclássico e o ecletismo monumentais na talha da Igreja matriz de N. Sra. da

Purificação em Santo Amaro, Bahia

Luiz Alberto Ribeiro Freire ................................................................................ 129

Arte do passado como recurso do presente

Roxane Sidney Resende de Mendonça ............................................................... 142

Barroco Andino: Retábulo Mor da Paróquia de Nossa Senhora da Candelária em

Samaipata, Bolívia

Vânia Myrrha de Paula e Silva ........................................................................... 151

A Representação de Santo Inácio de Loyola na Imaginária Missioneira

Flávio Antonio Cardoso Gil ............................................................................... 162

O “olhar” na escultura: história, técnica e preservação

Maria Regina Emery Quites ............................................................................... 180

Revisão dos juízos e teorias clássicas sobre o Barroco

Rodrigo Baeta .................................................................................................... 189

Tratados de arquitetura no século XVIII para a produção artística barroca: O

“Vinhola Português” do século XVIII

Marcos Tognon .................................................................................................. 201

A arquitetura religiosa e os ritos tridentinos na formação da paisagem cultural de

São João Del Rei: um olhar sobre o papel do projeto inacabado do adro da igreja

de São Francisco de São João del-Rei como marco da dramatização do espaço

sagrado

André Guilherme Dornelles Dangelo

Vanessa Borges Brasileiro.................................................................................. 209

Rio Grande de São Pedro: uma Província e suas Torres

Paula Ramos ...................................................................................................... 218

Arte, ciência e magia: manipulando o espaço no século XVI

Fumikazu Saito .................................................................................................. 229

Reflexões sobre a construção perspéctica no tratado Arte da Pintura, perspectiva e

simetria de Filipe Nunes

Renata Nogueira Gomes de Morais .................................................................... 238

Page 7: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Aproximações entre os tratados de Gaspar Gutiérrez de los Ríos e Benedetto

Varchi, e a transposição de um ideal artístico da Península Itálica para o mundo

Ibérico entre o Século XVI e o limiar do Século XVII

Adriana Gonçalves de Carvalho ......................................................................... 248

Litterrae, virtus et scientia: a Ratio Studiorum e a doctrina pietati iungenda

Luiz Fernando M. Rodrigues .............................................................................. 256

Livros do século XVIII: por um estudo dos seus materiais

Walmira Costa ................................................................................................... 264

A gravura nos livros de Botânica: do preto e branco ao colorido

Regiane Caire Silva ............................................................................................ 273

Teoria e prática da arte segundo o Codex Huygens

Alexandre Ragazzi ............................................................................................. 281

Apontamentos sobre os presépios brasileiros e levantamento preliminar dos

exemplares mineiros

Eliana Ambrósio ................................................................................................ 289

A Circulação de Condiçõens, Riscos e Contratos de Arrematações na Mariana

Setecentista - (1745 – 1800)

Mônica Maria Lopes Lage ................................................................................. 297

O arrombamento arquitetônico e a busca pela ilusão: Manuel da Costa Ataíde e o

pensamento efêmero nas Minas Gerais

Magno Mello...................................................................................................... 307

Sobre os autores ................................................................................................. 323

Page 8: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

1

Prefácio

Apresenta-se, nesta nossa publicação, um conjunto de textos inéditos referentes ao Seminário

Internacional de História da Arte – História Cultural – Gênero Artístico – Processo Artístico: O

Universo Cultural da Obra de Arte, que foi realizado entre os dias 28 e 30 de outubro de 2014, em Belo

Horizonte, Minas Gerais. Esse evento internacional foi promovido e organizado pelo grupo de pesquisa

perspectiva pictorum (reconhecido e cadastrado pela UFMG e pela CNPQ) e pelo Programa de Pós-

Graduação em Historia, ao qual agradeço antecipadamente.

O propósito desse seminário foi o de discutir a história cultural e a história da arte em suas

múltiplas e diversas formas de apresentação imagética. O tema desse evento é propositalmente extenso,

afinal, nossa intenção foi a de tentar abranger toda e qualquer abordagem no âmbito cultural, seja

especificamente com discussões formalistas em relação à arte, seja em reflexões históricas e/ou

metodológicas. O universo imagético desse encontro variou, iniciando-se com os compassos musicais,

com os estudos entre os tons culturais, entre os sons, as formas e a iconografia musical: tudo voltado

para debates profícuos e específicos da história da arte e da história da ciência. Nosso universo tenciona

abarcar toda a discussão da imagem como arte, desse modo, novas problematizações, novos conceitos e

novas abordagens foram utilizados numa experiência interdisciplinar, o que permitiu uma discussão

mais profícua e menos engessada dos conceitos tradicionais da história.

O leitor terá em mãos núcleos temáticos diluídos entre os diversos artigos de modo a permitir

uma interlocução entre os textos e sua interação nos diferentes conteúdos dos temas aqui apresentados.

Essa organização permitirá avançarmos em assuntos diversos sem ter de seguir uma linha condutora

exclusiva. As apresentações foram organizadas em núcleos de temas abordados pelos pesquisadores e

que variaram desde a forma e a iconografia musical até uma discussão histórico-cultural; o artista e a

obra – modelos de elaboração: um olhar entre forma artística e patrimônio cultural; trânsitos culturais –

patrimônios culturais artísticos – lugares e contextos de experimentações; os vestígios e a construção

histórica da arquitetura: o saber ver e as discussões culturais; as variantes arquitetônicas e a

cenográficas – imagem como construção de um ideal cultural – a presença da literatura científica; as

considerações técnicas e os processos operativos na arte em Minas Gerais entre os séculos XVIII e

XIX. Nossas discussões permearam todos esses temas e, sendo assim, os artigos, que os leitores

poderão apreciar, estão inseridos nesse amplo contexto.

Page 9: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

2

O organizador espera que este livro ofereça uma contribuição importante aos estudos sobre a

cultura artística tanto a partir de enfoques específicos da arte como também da história. Gostaria de

frisar, ainda, que nossa intenção foi a de estimular a abertura de novas propostas metodológicas no

estudo do objeto artístico com vistas a renovar as investigações com novas sugestões de pesquisas.

Assim, espero que a diversidade das dissertações aqui dispostas possa ser um estímulo para o

jovem estudante, assim como para o investigador mais atento e determinado em pesquisas específicas,

em novos processos e novas dinâmicas interdisciplinares.

Finalmente, esse evento não poderia ser realizado sem o apoio de inúmeras pessoas e diversas

instituições. Assim, quero rapidamente agradecer à Clio Gestão Cultural e Editora pelo total apoio em

todas as vias de construção desse evento e na dinâmica da organização do e-book; agradeço à Fundação

Renato Azeredo pelo apoio recebido e, igualmente, à FAPEMIG e à CAPES por nos apoiar mais uma

vez em eventos realizados pelo grupo de pesquisas citado em epígrafe; agradeço aos funcionários do

Memorial Minas Vale, que nos deu toda a infraestrutura para a realização desse seminário

internacional; às Amigas da Cultura pelo seu incentivo e apoio; nosso agradecimento à Escola de

Música da UEMG, que nos brindou com uma belíssima apresentação no último dia, após muitos

momentos de palestras, e, também, um agradecimento especial ao maestro Guilherme Matozinhos.

Agradeço a todos que contribuíram direta e/ou indiretamente para a realização desse evento.

Um momento de reflexão com a presença de professores e especialistas vindos da Bahia, de São Paulo,

de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Rio Grande do Sul, de Portugal e da Espanha.

Cabe agradecer não só à presença de todos os investigadores que apresentaram seus estudos

concluídos em textos inéditos e fruto de pesquisas recentes, mas cabe, ainda, da parte deste prefaciador,

agradecer a possibilidade de inserir esse congresso em nosso grupo de pesquisa. Nossa intenção foi a

de dinamizar o estudo da história da arte e, nesse sentido, o fazemos desde 2007, quando o grupo foi

criado. A participação de professores brasileiros e não brasileiros foi sempre a nossa meta. A

internacionalização deste grupo vem sendo confirmada, pois temos não só congressos anualmente

abordando o universo da história da arte, mas também congressos internacionais bienais. A presença

nesse evento de especialistas de seis estados brasileiros e de dois especialistas vindos de Portugal e da

Espanha mostra a nossa capacidade de poder discutir, debater e participar de um processo

metodológico na história da arte em um âmbito internacional, e não mais restrito aos diversos

departamentos em nossas próprias instituições. A troca de experiências é um dos fatores mais profícuos

deste evento; é o momento de integração não apenas entre as instituições envolvidas, às quais nossos

investigadores estão vinculados, mas de uma integração ainda mais significativa e voltada ao nosso

maior escopo, ou seja, a Arte e sua rede de expansão de conhecimentos. Não importa se a proposta é

Page 10: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

3

formalista e se nossa preocupação está voltada para o cromatismo, as partituras ou as composições

tonais ou puramente geométricas; não importa se tratamos de conceitos gerais ou específicos da

cultura, da história ou da semiótica: o que importa é o discurso integrado e interdisciplinar. É por isso

que o meu agradecimento vai para todos os professores que apresentaram seus textos, mas, igualmente,

agradeço aos demais professores que não apresentaram comunicações, mas contribuirão para a melhor

disposição na hora dos debates. Esse foi também um momento de reflexão, uma vez que o

conhecimento específico das apresentações forja novas ideias e permite o nascimento de outras tantas

comunicações em outros eventos. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos.

Magno Moraes Mello

Belo Horizonte, dezembro de 2014.

Page 11: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

4

A Música Barroca Mineira: dobras e redobras de ressignificação

The Mineira Baroque Music: folds and pleats of reframing

Domingos Sávio Lins Brandão

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar o processo de transformação da

organização social dos músicos em Minas Colonial durante o século XVIII bem como as condições de

produção, distribuição e consumo da música e o relacionamento destas condições com formas abertas

do barroco que prevaleceram em Minas, que permitiram o surgimento de um conjunto estilístico

musical sui-generis, homólogo aos vários gostos de uma sociedade multifacetada.

Abstract: This article aims to analyze the process of transformation of musicians’ social

organization in Colonial Minas during the eighteenth century, as well as the conditions of production,

distribution and consumption of music and the relationship of these conditions with open baroque

forms that prevailed in Minas and allowed the emergence of a stylistic musical set sui generis,

homologous to the various tastes of a multifaceted society.

“O barroco brasileiro não é mera imitação”

Roger Bastide

Introdução

Em nossos estudos sobre música barroca mineira – empregamos esta terminologia com

convicção -, constamos que uma variedade de gostos musicais estiveram reunidos em Minas Colonial.1

Ao analisar as obras dos músicos mineiros setecentistas, verificamos que numa sociedade barroca, de

formas abertas,2 e socialmente multifacetada como a mineira do século XVIII, diversos tipos de

poéticas e sensibilidades musicais foram suscitados. Para a nossa terra não foram transplantados apenas

modelos de uma música sacra barroca e pré-clássica, mas, além disso, modelos que remontam ao

arcaico moteto modal renascentista, ao modo da prima pratica, e ainda a construção de uma concepção

mineira ao gosto da tradição de cantilenas religiosas cantadas pelos fiéis ainda hoje, e ainda, música de

origem negra e cantigas que evocam o passado medieval ibérico, além de experiências que revelam

“não-observâncias” aos cânones musicais setecentistas europeus.

Tais evidências – especialmente as não-observâncias –, expressão de um intenso processo de

mestiçagem cultural, se encontram presentes, por exemplo, em diversas obras do compositor Manoel

Dias de Oliveira e na Sonata n.º 2 - batizada de Sabará3 -, composta para teclado, a única do gênero do

período colonial brasileiro encontrada até a presente data, que em seus três movimentos apresenta

vários “gostos reunidos” como o rococó, o clássico e o pré-romântica, com claras alusões ao “sturn

and Drang”. Como exemplo do gosto arcaico citamos, as obras reunidas no chamado Manuscrito de

1 BRANDÃO, Domingos S. L. – Nosso gosto reunido. In: Pensar Brasil. Belo horizonte: C/ Arte, 2000.

2 THEODORO, Janice. América barroca. São Paulo: EDUSP, 1992.

THEODORO, Janice. O barroco como conceito. Revista do IFAC, Ouro Preto IFAC – UFOP, n. 4, 1997. p 23.

3 BRANDÃO, Domingos S. L. – Nosso gosto reunido. In: Pensar Brasil. Belo horizonte: C/ Arte, 2000.

Page 12: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

5

Piranga4 .Trata-se de um manuscrito dos inícios do século XVIII, que se encontra atualmente em fase

de editoração para publicação em futuro próximo.

Torna-se problemático, portanto, enxergar a música barroca mineira sob a tradicional

perspectiva da divisão linear da histórica da música em “estilos” ou “períodos” problema que Norbert

Elias (1995: 15) chama a atenção em sua sociologia sobre Mozart:

“Mozart era burguês? Sua obra foi a última manifestação de uma

música pré-romântica “objetiva”, ou ela já mostra sinais do

“subjetivismo” que despontava? O problema é que tais categorias não

nos levam muito longe. São abstrações acadêmicas, que não fazem

justiça ao caráter-processo dos dados socais observáveis a que se

referem.”

Enfim, por caminhos tão díspares e diversificados, encontramos um verdadeiro conjunto

estilístico musical sui-generis, resignificado, homólogo aos vários gostos de uma verdadeira sociedade

barroca diversificada. Entendemos o a música barroca mineira, portanto, conforme as considerações de

Janice Theodoro5:

“Ao compreender a estética barroca nos damos conta de que o

problema é mais complexo, ou seja, o que eu estou querendo caracterizar

não são as vozes do índio e do negro, mas o momento em que damos o

salto arrancando as raízes, superando os preceitos organizadores da

memória, ultrapassando a simples soma das tradições, ou seja, o

momento da ruptura e não do resgate de um passado supostamente

autêntico. É a partir da ruptura que serão criadas as condições para

fundarmos uma percepção barroca (....)

A partir de agora apresentaremos e discutiremos algumas teorias sobre o Barroco que possam

servir para corroborar nossa explanação.

O Barroco

Barroco é a palavra usada comumente hoje para designar o conjunto da arte que vai dos inícios

do século XVII até aproximadamente em torno de 1750. Todavia, diríamos que é muito difícil

estabelecer seus limites, pois, se estendermos suas manifestações, encontramos seu prolongamento até

nos meados do século XIX em Minas Gerais:

“As épocas históricas não podem ser recortadas e isoladas umas

das outras pelo marco de um ano, de uma data, mas – sempre por meio

de uma intervenção arbitrária da mente humana que as contempla –

separam-se uma das outras ao longo de um lapso de datas, mais ou

menos amplo, através do qual amadurecem, para desaparecer em

4 O Manuscrito de Piranga faz parte do acervo “Maestro Chico Aniceto” que se encontra sob a guarda da Universidade do

Estado de Minas Gerais. Tratado-se de um manuscrito do início século XVIII que, provavelmente, podem ser as folhas de

música mais antigas do Brasil. Atualmente trabalho em sua análise e digitalização.

5 THEODORO, Janice. O barroco como conceito. Revista do IFAC, Ouro Preto IFAC – UFOP, n. 4, 1997.

Page 13: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

6

seguida, transformando-se em outras, passando inevitavelmente a outras

heranças6.”

Seu significado, originado no século XVIII, que traduzia um conceito pejorativo, identificando-

o como o estilo de uma arte irregular, extravagante, contorcida, grotesca, degenerada, “corrupção da

perfeição greco-romana7” hoje está praticamente desaparecido.

Possivelmente, uma das primeiras vezes que se utilizou o termo na esfera da música, foi no

"Suplemento" de 1776, assinado por Jean-Jaques Rousseau, incorporado à "Encyclopédie" de Diderot e

D'Alambert: "uma música barroca é aquela cuja harmonia é confusa, carregada de modulações e

dissonâncias, de entonação difícil e de movimento afetado8". Somente após o êxito da pintura

impressionista, no final do século XIX, é que o conceito de barroco passou a ser revisado. Heinrich

Wolfflin, em 1888, em sua famosa obra "Renascença e Barroco", foi o primeiro teórico a tratá-lo como

um estilo a ser compreendido em si mesmo, subseqüente ao Renascimento e possuidor de valores

extremamente positivos para a história da arte (1989), e não, como Jacob Buckhart o considerava, uma

"arte selvagem, bastarda, degenerada da Renascença9". O Barroco é considerado, por esta visão, como

uma produção artística nova e total, com seus próprios critérios, intenções e constantes formais.

Em 1915, o mesmo autor publica uma nova obra, em que surgem reflexões mais amadurecidas.

Trata-se do livro "Conceitos Fundamentais da História da Arte10

", em que se arrolam as categorias que

permitem caracterizar a arte clássica e o Barroco. São elas:

- O Classicismo é linear, o Barroco é pictural - enquanto os artistas

renascentistas visavam a linha e o desenho, os barrocos procuravam o

pictórico e os limites lineares deixam de ser precisos.

- O Classicismo utiliza planos, o Barroco, a profundidade - os artistas

renascentistas preferiam dispor os elementos de uma mesma composição

numa mesma superfície ou plano, com um espaço organizado

geometricamente e os personagens dispostos ordenadamente; já os barrocos

se envolviam com a profundidade e os volumes onde o olho não encontra

mais etapas a percorrer, circulando sem repouso por toda a cena.

- O Classicismo é plural, o Barroco é unitário - numa obra clássica, cada

elemento existe por si e se articula de acordo com a organização do todo,

cada personagem é tratado individualmente dentro de grupos dispostos

simetricamente; já numa obra barroca, a organização do espaço se dá de

uma forma total.

- O Classicismo possui luz absoluta, o Barroco, relativa - num quadro

renascentista, a luz é atemporal, homogênea em todo o campo e ilumina da

mesma maneira todos os detalhes; no Barroco, a luz é relativa e, não

expondo a clareza dos motivos, o claro-escuro proporciona uma

dramatização da cena

6 MARAVALL, José Antonio. A cultura do barroco. São Paulo: EDUSP, 1997. p 41,42.

7 OLIVEIRA, Carla Mary. O Barroco na Paraíba. Arte, religião e conquista. João Pessoa: UFPB, IESP, 2003. p 21.

8 TAIPÉ, Victor - Barroco e Classicismo - 1º Vol. Lisboa, Presença, 1983. p 20,21.

9 MELLO, Suzy de - Barroco. São Paulo, Brasiliense, 1983. p 8.

10 WOLFFLIN, Heinrich - Renascença e Barroco. São Paulo, Perspectiva, 1989.

Page 14: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

7

- O Classicismo possui uma forma fechada, o Barroco aberta ou tectônica -

uma obra clássica possui eixo de construção estável, claro, vertical e

horizontal, que prima pela regularidade, simetria e solidez, criando a idéia

de estabilidade e finitude; num quadro barroco, há a preferência pelo

dinamismo das diagonais, o que permite a idéia de abertura, de um

extravasamento dos limites físicos da tela, de instabilidade, de movimento,

de um caminhar constante 11

A importância da teoria de Wolfflin está em sua abordagem do Barroco como um fenômeno

transgressor da racionalidade da estética renascentista, e, assim, como negação de uma simetria, de um

eixo central, bem como o extravasamento dos limites, tese que será fundamental para a argumentação

de nosso trabalho.

Outros teóricos, após Wolfflin, partiram para a teorização de uma nova e adequada posição do

Barroco na História da Arte. Em 1928, Eugênio D'Ors, em "O Barroco", o apresenta como um gênero

que agruparia fenômenos culturais distantes, mas que possuem constantes determinadoras comuns. Ele

enumera nada menos que vinte e dois "barroquismos", ou seja, existiu um barroco "rupestris", um

"macedônicus", um "góthicus", um "buddhícus", um "tridentinus", um "finisaecularis". Em suma, o

Barroco seria um momento final dos diversos estilos que atravessaram a História da Arte. Seria aquele

momento em que a arte se torna pagã nas formas, cristão nas aspirações, religiosa nas origens e profana

nos processos, como poderemos observar em Minas Colonial12

. Por que não considerar, portanto, a

exist6encia do gênero barroco mineiro?

Considerando também o Barroco como o momento final de um estilo artístico, temos a obra “A

Vida das Formas” (1983) de Henri Focillon, em que se desenvolve a visão triádica da História da Arte.

Para ele, todo estilo artístico possui um "estado primitivo", em que as formas buscam e descobrem,

pouco a pouco, soluções; há um segundo momento, "o clássico", que representa a plenitude, a

maturidade em que as formas encontram equilíbrio perfeito; seguindo a este momento, dá-se a

cristalização barroca, em que o esplendor luxuriante das formas, o desequilíbrio e o excesso levam

inevitavelmente o estilo à decadência.

Wolfflin, Eugênio D'Ors e Focillon são considerados os três autores clássicos da recuperação

do conceito de barroco, muito embora podemos criticá-los por considerarem a História da Arte como

possuidora de autonomia em relação à História econômica, política, social e cultural. A nosso ver, sua

importância reside não apenas na revitalização da crítica do estilo barroco, mas no destaque de suas

características não só formais, mas, numa visão de conjunto, culturais: abertura, ruptura, transgressão,

movimento, paixão, fantasia, dinamismo, contraste, formas que voam, libertação...

Podemos citar ainda outros autores que apresentam o Barroco não primordialmente do ponto de

vista formalista, mas como um fato cultural mais amplo, como uma tendência do espírito humano ou

um "modus vivendi". O Barroco, nessa perspectiva, seria um fenômeno bem amplo, vinculado

diretamente aos acontecimentos históricos, religiosos, econômicos e sociais do período final de

transição da mentalidade feudal para uma sociedade industrial. Está ele, portanto, vinculado tanto aos

governos absolutistas europeus, à expansão mercantilista européia, como à ação da Contra-Reforma. O

Barroco se expressou não apenas através das artes plásticas, como perceberam os autores acima

citados, mas também através da música, da literatura, de um modo de pensar, de uma cultura. Do grupo

11 NEVES, Joel. Idéias filosóficas do barroco mineiro. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo, EDUSP: 1986.

12 D'ORS, Eugênio - O Barroco - Lisboa. Vega, 1990

Page 15: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

8

dos que trabalham dessa perspectiva, selecionamos alguns nomes que interessam ao nosso trabalho:

Otto Maria Carpeaux, Bruno Zevi, Giulio Carlo Argan, Weisbach, Leo Ballet, Ricardo Averine,

Afonso Ávila, Jose Antônio Maravall e Carla Mary Oliveira.

Para Bruno Zevi, o Barroco, sobretudo é uma vontade de liberação, atitude caracterizada

principalmente na liberdade espacial da arquitetura religiosa. Essa liberdade espacial produziria a

sensação de movimento, que leva à negação de toda divisão clara e rítmica dos vazios em elementos

geométricos simples e à interpenetração horizontal e vertical de formas complexas cuja essência

prismática e estereométrica se perde no contato com as formas vizinhas. O resultado é a movimentação

da fechada espacialidade estática do Renascimento13

.

Considerando o Barroco como uma forma artística de retórica, destacamos Giulio Carlo Argan

(1977). Para ele, o Barroco preconizava a "espiritualidade do júbilo", a qual se manifestou nas

procissões e em outras formas de manifestação religiosa. Esta "espiritualidade do júbilo" seria um

elemento persuasivo e, daí, a expressa recomendação do fabrico de imagens policromadas, com um

tremendo sentido retórico. A arte, nesse momento, não estaria preocupada em despertar a admiração

ante a natureza, representando-a objetivamente como procurava a estética renascentista, mas persuadir

o fruidor. O papel do ilusionismo aqui é de suma importância: o verdadeiro confunde-se com o

verossímil; a impressão subjetiva do verdadeiro está a serviço do docere.

Considerando a persuasão como fundamento do pensamento barroco, temos também a obra do

alemão Werner Weisbach, "O Barroco da Contra-Reforma" (1934), na qual se assinala a pompa do

culto católico como meio de propaganda da Igreja contra-reformista. Para ele, existiu uma relação entre

as formas particulares de devoção determinadas pelo Concílio de Trento e os cinco elementos

conceituais da arte barroca: misticismo, ascetismo, heroísmo, erotismo e crueldade. Não há dúvida de

que há uma relação estreita entre a arte barroca e os ditames de Trento, mas com algumas ressalvas.

Outros autores, como Pierre Franscastel, seguiram os passos de Weisbach, acrescentando que,

num primeiro momento, como reação à Reforma protestante, a tendência do Concílio de Trento foi

conduzir a arte para um sentido de ascetismo, despojamento e austeridade. Já num segundo momento,

escapando da pretensão dirigista da ala radical do clero, triunfa um outro tipo de barroco, como uma

estratégia que levou em conta as necessidades das massas, o que podemos observar em Minas Colonial.

Desta forma, o Barroco foi resultado de uma ação da Igreja para cativar a multidão, através de uma

nova modalidade da sensibilidade14

. Roma, numa tentativa de manter as massas dentro de sua

obediência, estabelece uma identidade entre a cultura popular e sua doutrina. Uma representação nova,

de apelo mais popular, permitiu que o entusiasmo místico pudesse ser mostrado através de exageradas

mobilidades corporais, formas em espiral e disposição em diagonal que parece voar em busca do

infinito.

O poder e a pompa do Barroco católico não eram características que se circunscreviam apenas à

religião. Leo Ballet formulou uma teoria segundo a qual a essência do Barroco se resume no

absolutismo15

. A característica essencial do absolutismo, que dominou toda a vida social, política e

cultural dos séculos XVII e XVIII, seria o exibicionismo do poder.

13 ZEVI, Bruno - Saber Ver a Arquitetura. São Paulo, Martins Fontes, 1992.

14 FRANCASTEL, Pierre - A Realidade Figurativa. São Paulo, Perspectiva, 1973 e TRIAD_, Juan Ramon - Saber Ver a

Arte Barroca. São Paulo, Martins Fontes, 1991.

15 LEVY, Hannah - A Propósito de três Teorias sobre o Barroco. Pintura e Escultura I. Instituto do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional – 1978.

Page 16: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

9

Para Leo Ballet, a expressão formal desse exibicionismo é o Barroco. O exibicionismo

manifestou-se sob duas formas: através de um movimento irracional que aspira ao continum para o

infinito, expressado num movimento sem fim e na agitação resultante do caráter absoluto e ilimitado do

poder; e, através da deformação das formas, como resultado de uma virtuosidade técnica decorrente da

concentração de poder. O Barroco seria, então, a expressão de um poder político ilimitado e, desta

forma, se equipararia com o poder pontifical: "A forma mais grosseira do poder é a destruição da

natureza. A forma mais completa do poder é a dominação da natureza. A forma mais excessiva do

poder é a violação da natureza16

”.

Todas estas teorias do Barroco vieram matizar suas diversas características estruturais e

morfológicas, assim como seus vínculos com a sociedade européia de então. Sua aplicação ao caso de

Minas no século XVIII é, contudo, em parte, limitada, pois seria um absurdo, por exemplo, enxergar a

obra de um Aleijadinho como manifestação do Absolutismo português no Brasil!

Se as teorias anteriores mostram limites para explicar a manifestação do Barroco em Minas

Gerais, o mesmo não se pode dizer da tese do italiano Ricardo Averine, que vincula as suas formas ao

contato dos europeus com a América. Para ele, a exuberante natureza tropical e o contato com novas

raças e costumes influíram diretamente sobre a nova concepção estética. O Barroco seria assim o

resultado de uma conciliação entre o mundo da tradição cristã-católica-européia e as formas de

percepção e sensibilidade das vastíssimas regiões que se incorporaram ou entraram em contato com

ela17

. Ao ser "trazido" para a América, encontrou caminhos para um desenvolvimento "natural", já que

os próprios trópicos possuíam a exuberância, o movimento, a sensualidade desse estilo de arte. Averine

ainda considera que a Igreja, ao abraçar o Barroco como sua arte, permitiu que ele se adaptasse às

novas realidades sociais, tanto que encontrará, até mesmo no limiar do século XIX, impulsos para sua

contínua renovação.

Tomando por base todas as perspectivas teóricas aqui tratadas, consideramos o Barroco um

fenômeno bem amplo, vinculado à Contra-Reforma, enquanto uma reação ao alastramento do

protestantismo e enquanto uma afirmação do poder temporal da Igreja (“a espiritualidade da alegria",

na acepção de São Felipe Néri); ao Absolutismo, enquanto uma expressão do poder ilimitado da

realeza; à expansão mercantilista européia, enquanto contato com novas formas da natureza, raças e

culturas até então desconhecidas. Em Minas, há traços dessas características marcadamente européias,

os quais, porém assumem peculiaridades de nossa formação histórica e social. Consideramos, assim, o

Barroco Mineiro não apenas um estilo de arte, mas um modus vivendi.

Neste caso, fazemos coro às considerações de Maravall: o barroco não é um conceito de estilo,

mas um “conceito de época que se estende, em princípio, a todas as manifestações integradas na

cultura da mesma.18

”. De maneira semelhante, Capeaux19

entende o Barroco como um “sistema de

civilização” de substância latina e mediterrânea, um “fenômeno católico ao mesmo tempo universal”.

Também Afonso Ávila comunga dessa mesma postura, pois considera ele que:

“O Barroco já não representará apenas um estilo artístico, mas

uma sistematização da vida, um estilo de vida, um estilo, portanto, global

16 LEVY, Hannah - A Propósito de três Teorias sobre o Barroco. Pintura e Escultura I. Instituto do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional – 1978.

17 AVERINE, Ricardo - Tropicalidade do Barroco. in: Revista Barroco nº. 12 - Belo Horizonte, UFMG, 1982/3.

18 MARAVALL, José Antonio. A cultura do barroco.São Paulo: EDUSP, 1997. p 45.

19 CARPEAUX, Otto Maria. Teatro e Estado do Barroco. Estudos Avançados, São Paulo: IEA –USP, v. 4, 1990.

Page 17: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

10

da cultura e de época para cuja síntese o lúdico poderá, sem risco da

especificidade, ser tomado como categoria crítica20

”.

Olhando por tais perspectivas, consideramos a música mineira do século XVIII como barroca:

embora boa parte das obras musicais produzidas em Minas esteja composta no estilo pré-clássico (do

ponto de vista eurocêntrico), ela fazia parte de uma cultura, de um sistema de civilização, de um

modus-vivendi. Conceição Rezende sintetiza bem estas considerações, embora a palavra reflexo não

seja de nosso agrado:

“Hoje não se considera o Barroco mineiro um estilo em artes

plásticas ou literatura, mas uma organização social, pensamento político

e filosófico, em suma, um ‘estilo de vida’. A vida intelectual e artística

daquele momento apresenta variadas modificações em conseqüência das

tumultuosas transformações da sociedade mineradora, florescida ao

brilho do ouro: é no reflexo dessas condições culturais que reside a

novidade da arte mineira.21

Já o sociólogo Jean Duvignaud desenvolve um estudo no qual demonstra ser o Barroco o

resultado do choque entre as formas mentais medievais, que continuam a se impor até o século XVII, e

a economia de mercado que se instala em um mundo ainda não preparado para tal sistema. Dois

sistemas de mundo que se afrontam e provocam uma real desordem da cultura. Ansiedade, inquietude,

delírio, formas convulsivas seriam resultantes de tal contradição (26). Oliveira, ao abordar o barroco

como projeção do desejo, considera que:

“O homem barroco era um ser atormentado pelo amor, pela

raiva, pelo sofrimento, pela ternura, pela alegria, tristeza, medo,

belicismo, fúria, candura, nostalgia, audácia, desespero e tantos outros

sentimentos a serem representados que, em última instância, aquilo que

mais se destacava nas pinturas, esculturas e projetos arquitetônicos era o

movimento, a ação22

.

O Barroco Mineiro surge neste contexto, como uma explosão decorrente desse conflito.

O Barroco Musical

A procura da música Barroca em nossos dias é um fenômeno amplamente difundido, tanto da

parte dos músicos como dos ouvintes, principalmente através de interpretações originais, com

instrumentos originais, o que é considerado tendência mais contemporânea. A febre dos "instrumentos

de época" surgiu na Alemanha e na Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial. Alfred Deller

representa o Barroco desse período, que enfatizava como marca primordial o decorativismo e a

delicadeza do timbre. Nos anos 60, o Barroco foi dominado pelo cravista Gustav Leonard que, segundo

os críticos, "secava a abordagem das peças até obter um fóssil". A partir de 1970 até os anos 80,

consolidam-se as interpretações de Nikolaus Harnouncourt, Trevor Pinnock, Christopher Hogwwood e

Jordi Savall que buscaram uma interpretação extremamente rigorosa, equilibrada e ao mesmo tempo

inusitada, levando muito a sério as informações de tratadistas e luthiers dos séculos XVII e XVIII.

20 Ávila, Afonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco. São Paulo: Perspectiva, 1980.

21 REZENDE, Conceição - Tercio 1783. Rio de janeiro, FUNART/MEC/INM, 1985. p. 9.

22 OLIVEIRA, Carla Mary. O Barroco na Paraíba. Arte, religião e conquista. João Pessoa: UFPB, IESP, 2003. p 34.

Page 18: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

11

O Barroco musical "original" é fato consumado, como bem expressou Andreas Holschneider,

diretor e produtor da série "Archiv" de 1970 a 1992: "a interpretação histórica passou à corrente

principal da vida européia. Algumas obras antigas de Bach e Haendel antes do "boom" histórico eram

interpretadas por grandes orquestras. Agora esse tipo de abordagem soa ridículo. O público exige

interpretações baseadas nas fontes básicas". O musicólogo italiano Gino Stefani arriscou uma

explicação para esse fenômeno, no seu início. Aproveitando as observações de Adorno, afirma que o

ouvinte "ressentido se refugia no arcaico para fugir ao incômodo do moderno23

". Quem sabe?

No Brasil, as primeiras gravações da música barroca mineira realizadas dentro de uma

interpretação historicamente informada, foram feitas pelos grupos Quadro Cervantes e Collegium

Musicum de Minas. Tais ações têm suscitado reflexões sobre as especificidades das músicas do barroco

europeu e latino-americana, estimulando a busca de seus fundamentos históricos, culturais e estéticos

para sua interpretação e levantando outras questões de ordem estética e performática como

subjetividade e normatividade, intuição pessoal e autenticidade, idiossincrasia e fidelidade,

circularidade e transculturalidade.

O termo Barroco, utilizado originariamente para as artes plásticas, também a partir da década de

vinte foi proposto pelo historiador Curt Sachs24

para caracterizar a música do período que se estende

dos anos de 1600 até a morte de J.S. Bach, em 1750, pois, para ele, a música refletia as mesmas

tendências das artes plásticas, do teatro, da dança e dos costumes. Em 1928, R. Haas destaca a

importância dos princípios de Wolfflin na identificação do Barroco musical, observando contudo que

nem todos podiam ser aplicados integralmente à música25

.

Nesta mesma época, chegou a defender que toda música seria barroca, pois é uma arte do

movimento. Na década de 40, a musicóloga belga Susanne Clercx procurou de uma maneira geral,

sistematizar as características morfológicas do Barroco: a partir do século XVII, a melodia se faz

independente do coro e se torna o centro do universo musical, ou seja, o homofonismo prevalece

principalmente na ópera. A polifonia, o horizontalismo, caracterizado pelo desenvolvimento das

melodias diversas e simultâneas, cai em desuso, sendo substituídos pela harmonia vertical apoiada pelo

baixo-contínuo, aquele que sustenta todo o edifício harmônico. Com o abandono da polifonia

aparecem novos tipos dinâmicos e dramáticos de música, como a ópera e o oratório.

Em 1947, o historiador da música Manfred Bukofzer, inspirado em Wolfflin, observa que existe

um paralelismo entre a música, a literatura e as artes plásticas, mas que pode haver entre elas conflitos,

antecipações. Este musicólogo elaborara uma cronologia do Barroco musical, distinguindo nele três

períodos: o primeiro Barroco, que vai das origens da ópera em Florença, com Jacob Peri e Caccini, à

homofonia vocal e à introdução do baixo-contínuo; o Barroco médio, que compreende quase todo o

século XVII, englobando a ópera veneziana de Monteverdi e sua tentativa de fazer com que a música

expressasse toda a dramaticidade do texto verbal, bem como suas repercussões na Inglaterra, com

Perseu, na Alemanha, com Schultz, e na França, com Lully; o último Barroco, que seria a volta da

polifonia, porém harmônica, na música de Bach e de Haendel26

.

Bukofzer27

também chegou a organizar um sistema de categorias, inspirado em Wolfflin, que

caracterizam a música renascentista e a música barroca. São elas:

23 STEFANI, Gino - Para Entender a Música. Rio de Janeiro, Globo, 1987.

24 SACHS, Curt - Historia Universal de la Danza. Buenos Aires, Centurión, 1943.

25 DUPRAT, Régis - Artes Plásticas e Música no Período Colonial in: Barroco nº 15, 1990/1992.

26 BUKOFZER, Manfred F. La música barroca. De Monteverdi a Bach. Madrid: Alianza, 1994. p 31,33.

27 BUKOFZER, Manfred F. La música barroca. De Monteverdi a Bach. Madrid: Alianza, 1994. p 30,31.

Page 19: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

12

Renascimento Barroco

Uma prática (polifonia modal) e um

estilo (não há grandes diferenças entre sacro

e profano)

Duas práticas (polifonia modal e homofonia

tonal), três estilos (sacro, de câmara e teatral)

Representação comedida das letras

musica, reservata e madrigalismos

Representação afetiva do texto. Predomínio do

texto.

Equilíbrio das vozes Polaridade baixo - soprano

Melodia diatônica de âmbito

pequeno

Melodia diatônica e cromática, de âmbito

amplo.

Contraponto modal Contraponto tonal

Harmonia por intervalos e tratamento

acadêmico da dissonância

Harmonia por acordes e novo tratamento da

dissonância.

Acordes produto da escritura

polifônica

Acordes como entidades autônomas

O modalismo rege as progressões A tonalidade rege as progressões

O tactus rege o ritmo (um pulso

predominante)

Ritmos variantes e contrastantes

Pulsação mecânica e declamada

Não há especificidade instrumental Especificidade instrumental

As teorias de Bukofzer tem servido de modelo até hoje. Dessa forma, considera-se que o

nascimento do Barroco musical se confunde com o nascimento da ópera, quando já é empregado o

canto homófono acompanhado pelo baixo contínuo e complementado por acordes cifrados, o que

permitia uma certa margem de improvisação do intérprete. O esplendor da ópera barroca é atingido

com Monteverdi, que a transforma num espetáculo de suntuosidade, unindo as artes cênicas e plásticas

com a música e ainda fazendo uso de intervalos cromáticos e inesperadas harmonias, incluindo

frequentes dissonâncias, que conseguem carregar de maior dramaticidade e emoção a parte do canto.

As conquistas da ópera atingem a música sacra: o Oratório, a Paixão e a Missa também expressam o

esplendor e o espírito dramático.

Paralelamente à expansão da música cênica, a música instrumental se desenvolve. Evolui um

estilo puramente instrumental, apropriado às capacidades artísticas dos vários instrumentos. O

desenvolvimento da linguagem tonal vem permitir o estabelecimento de diversas formas de música

instrumental como a Fuga, a Suíte, as Sonatas, o Concerto Grosso e o Concerto Solo. É Vivaldi o

principal responsável pelo desenvolvimento da música instrumental, servindo de modelo para Bach,

neste sentido. Corelli e Vivaldi foram grandes mestres do Concerto Grosso, de grande riqueza

melódica.

Em suma, podemos caracterizar o ponto de partida do Barroco musical como o momento em

que a ópera surge e influencia praticamente todos os outros gêneros; nesse momento também surgem e

se desenvolvem as primeiras formas instrumentais autônomas, que não só recebem influências das

formas vocais, mas também as influenciam; o contraponto tonal é aplicado tanto nas formas

instrumentais como vocais, assim como a homofonia e a harmonia diatônica. Todos estes elementos

são barrocos porque, em termos de sentimento formal, "ambicionam as grandes volumetrias sonoras,

analogamente ao que acontece com as outras artes (...) começa a verdadeira arte de compor, isto é, do

soldar formas e volumetrias em grandes arquiteturas. O som passa a ser considerado como veículo de

emoções puras28

".

28 MAGNANI, Sérgio - Expressão e Comunicação na Linguagem da Música. Belo Horizonte, UFMG, 1989.

Page 20: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

13

Mas o elemento que mais caracteriza o barroquismo da música do século XVII e de parte do

século XVIII é a conquista da "racionalidade do tonalismo". Gilles Deleuze considera que "o Barroco é

definido pela dobra que vai ao infinito”. Ele "curva e recurva as dobras, leva-as ao infinito, dobra sobre

dobra, dobra conforme dobra", o que tendem a romper toda a moldura. Deleuze, ao abordar a música

barroca, considera que a vontade de ultrapassamento da moldura foi conseguida com o estabelecimento

do sistema tonal e da harmonia29

. Com ele, pôde a música mover-se extraordinariamente, tramando

uma estética dinâmica, ativa, que busca contrastes em que a idéia avança com um movimento

irresistivel, provocando no ouvinte sentimentos, emoções e paixões: "A música tonal produz a

impressão de um movimento progressivo, de um caminhar que vai evoluindo para novas regiões onde

cada tensão (...) se constrói buscando o horizonte de sua resolução", ao contrário da música modal que

"circula numa espécie de estaticidade movente, em que a tônica e a escala fixam um território30

".

Wisnik sintetizou bem as conquistas da música tonal: "a música tonal se funda sobre um

movimento cadencial: definida uma área tonal (dada por uma nota tônica, que se impõe sobre as

demais notas da escala, polarizando-as), levanta-se a negação da dominante, abrindo a contradição que

o discurso tratará de resolver em seu desenvolvimento. Mas a grande novidade que a tonalidade traz ao

movimento de tensão e repouso (...) é a trama cerrada que ela lhe empresta, envolvendo nela todos os

sons da escala numa rede de acordes, isto é, encadeamentos harmônicos. Tensão e repouso não se

encontram somente na frase melódica (horizontal), mas na estrutura harmônica (vertical). Além disso, a

tônica é negada dialeticamente por uma dominante que poderá, por modulação, constituir-se numa

nova tônica. Os lugares são intercambiáveis e o discurso tonal vive dessa economia de trocas onde cada

nota pode ocupar diferentes posições e mudar de função ao longo da sequência. Transitar pelas funções

através de um encadeamento que tem seu núcleo no movimento oscilante de tensões, que se

transformam em repouso, é o fundamento progressivo, teleológico, perspectivístico, da tonalidade31

".

Na música polifônica, as linhas melódicas estavam fixadas por pontos, e "o contraponto apenas

afirmava correspondências biunívicas entre pontos sobre as linhas32

". Já no sistema tonal, a harmonia

vertical em acordes subordina a melodia horizontal, onde se exibe uma crise interna, mas ao mesmo

tempo se mostram as possibilidades de sua resolução. A melodia ganha uma potência de variação que

consiste em introduzir uma série de elementos estranhos na realização de acordes (retardos,

apogiaturas, ornamentos), que provocam crise na medida em que pode ser solucionada dentro do

horizonte do próprio código. O movimento de crise/solução permite o desenvolvimento de uma

continuidade e a idéia de um avançar dilacerante. A música barroca é a música tonal (ou vice-versa),

pois o seu desenvolvimento por encadeamentos de tensão/repouso permitiu que ela se tornasse um

modo de comunicação que obedecia a certas determinações, as quais acabaram por ser englobadas num

sistema filosófico-musical sob a denominação de teoria dos afetos.

Em outras palavras, a música, fosse vocal ou instrumental, se tornaria uma linguagem capaz de

expressar ou provocar certos sentimentos, emoções e paixões. Bach, por exemplo, usava regularmente

certas figuras musicais em conjunção com palavras carregando conotações poéticas, tais como morte,

alegria, dor, céu, tumulto, passos, solenidades.

A música dos séculos XVII e XVIII, vocal ou instrumental, era considerada por seus

contemporâneos como uma linguagem capaz de exprimir “afetos” através de uma retórica própria, onde

uma sintaxe melódica-harmônica estaria sujeito às normas de organização de um discurso falado

29 Deleuze, Gilles. Leibniz e o Barroco. Campinas: Papirus, 1991.

30 WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 105.

31 WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 105.

32 Deleuze, Gilles. Leibniz e o Barroco. Campinas: Papirus, 1991. p 204.

Page 21: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

14

conforme afirmava, por exemplo, Neidthart, um dos teórico da música do período barroco: “O objetivo

final da música é simplesmente através dos sons e ritmos suscitar todas as paixões, tão bem quanto

melhor dos oradores33

”. A conquista da retórica musical foi possível a partir das inovações trazidas

pelo sistema tonal, pois com ele, a música pode mover-se extraordinariamente, tramando uma estética

dinâmica, ativa, que busca contrastes, em que a idéia avança com um movimento irresistível,

provocando no ouvinte o pathos, o afecttus.

Destacamos ainda outros elementos também incorporados pela música dos séculos XVII e

XVIII, que vêm corroborar seu barroquismo: os ornamentos, o baixo-contínuo improvisado sobre

cifragens indicadas pelo compositor, execução da música repleta de minúcias e nuances, os contrastes

"forte" e "piano" (intensidades contrapostas), a "ênfase do ataque" e as "interposições do silencio" na

articulação, a oposição em relação à instrumentação. "O Barroco surgiu como uma exageração formal,

ou amplificação exagerada das formas renascentistas; por isso é cheio de elementos expressivos

intuitivos, o que caracteriza "ênfase ao conteúdo34

".

Como vemos, as características da música barroca demonstram que ela se guia também pelos

mesmos princípios norteadores das demais artes do mesmo período. No seu tonalismo, que se

estabelece em negações e resoluções, num caminhar constante modulatório, suas formas alçam vôo

para o infinito. No entanto, no retorno à tônica, a finitude da realidade é sempre lembrada. A música

barroca produz a sensação de transgressão, porém, como observa Moacir Laterza, trata-se de uma

"transgressão consentida e vigiada35

". A música barroca se insere bem dentro daquilo que Umberto

Eco chamou de "Obra Aberta36

": ela nega a "definitude estática e inequívoca" da música modal, que

gira sempre em torno de um eixo central (a tônica), convergente para o centro, "de modo a sugerir mais

a idéia de eternidade essencial do que movimento". A música barroca, com o sistema tonal, é dinâmica

e sugere "uma progressiva dilatação do espaço".

A ansiedade provocada pelo choque da mentalidade medieval e da mentalidade capitalista se

projeta em duas vertentes: a que foi até então salientada, ou seja, a acentuada exasperação das emoções

e das sensações, e a outra, a especulação científica impulsionada pela descoberta da natureza como

linguagem lógico-matemática, expressa nos trabalhos de Pascal, Leibniz e Descartes. Este último,

considerado a encarnação do cientificismo, da lógica, da clareza, se, por um lado, buscava a exatidão

na observação dos fenômenos da realidade, por outro se rendia ao emocionalismo provocado pela

música. No Compendium Musicae, ele afirma: "O objeto da música é o som. O seu fim é dar prazer e

excitar em nós, diversas paixões37

". Neste sentido, a forma musical mais representativa do Barroco

seria a Fuga, uma estrutura quase matemática, que se desenvolve em busca do infinito. “A arte da fuga

de Bach, pura estrutura de alturas sem timbre, sem instrumentação”, é a sua maior revelação.

O Barroco Mineiro

A presença do estilo barroco em Minas, no século XVIII, não se revelou como uma mera

"importação passadista", conforme considerado por alguns autores, "como consequência do atraso

cultural luso e da dimensão urbana da sociedade mineira”. Sua persistência até o século XIX significa

que este estilo sentiu-se aqui "ambientado", já que a própria região montanhosa, a heterogeneidade da

população, a distância do Reino, a ação dos mulatos e o espírito lúdico da tradição da região do Minho

33 HARNONCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.

34 COSTA, Clarissa - Uma Breve História da Música Ocidental. São Paulo, Ars Poética, 1992. p 72.

35 NEVES, Joel. Idéias filosóficas do barroco mineiro. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo, EDUSP: 1986. p. 75.

36 ECO, Umberto - Obra Aberta. São, Paulo, Perspectiva, 1986. p 44.

37 MOLINO, Jean - Fato Musical e Semiologia da Música. in: Semiologia da Música. Lisboa, Vega, s/d.

Page 22: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

15

estavam em perfeita consonância com a abertura de suas formas, de seu luxo e de seu movimento

teatral.

O Barroco se manifestou em Minas em todos os sentidos: na exterioridade dos templos e na

exuberante ornamentação de seus interiores, na música executada nos cerimoniais, assim como nos

incensos e no aparato litúrgico, além de, principalmente, nos espetáculos festivos, não só nos

momentos de alegria, mas também de luto.

Com relação especificamente à música, o privilégio do fascínio não se observava somente

naquela inserida no cerimonial religioso. O Barroco estava presente na vida profana, na música

executada em residências, nos saraus, nas mais variadas festas e encontros. Toda a magia

proporcionada pela música só foi possível, naturalmente, graças à presença de profissionais ligados a

ela, os compositores, os instrumentistas e demais agentes, em sua maioria mulatos.

Os historiadores não cansaram de frisar que, em Minas, havia um expressivo contingente de

homens de cor livres, como o negro pardo (já que lhe era permitida a acumulação de riqueza necessária

para a compra de sua liberdade) e os mulatos, que encontraram espaço nas atividades mecânicas e

artísticas, posto que os brancos colonizadores mantinham, também aqui em Minas, aversão pelo

trabalho manual. Os músicos também estavam inseridos nesse contexto, pois, embora respeitados,

situavam-se no mesmo grau de hierarquia social dos oficiais mecânicos, tanto que, na metrópole,

estavam submetidos à rigidez de regras coorporativistas. Tamanha era a quantidade dos mulatos

músicos, que o desembargador Teixeira Coelho, quando percorreu Minas Gerais em viagem de

inspeção em 1780, informou à Coroa "que aqueles mulatos que se não fazem absolutamente ociosos, se

empregam no ofício de músicos, os quais são tantos na Capitania de Minas, que certamente excedem o

número dos que há em todo reino"38

.

A presença de mulatos na atividade musical tem a sua explicação não só na aversão portuguesa

pelo trabalho manual, mas também na busca de reconhecimento social da parte daqueles, já que a

música era uma atividade vital para a existência da sociedade em questão. A própria condição de

homem pardo, é incorporada à gratuidade da "forma mentis" vigente em Minas setecentista, ou seja,

não sendo ele nem da classe dos proprietários, nem escravo, configurou-se como uma espécie de

ornamento social. Os ornamentos, como se sabe, no Barroco são elementos fundamentais! Johann

Mattherson, compositor alemão de século XVIII, dizia: "Só quando se aplicam os ornamentos não

mais da maneira esquemática, mas "por pura intuição", é que se está no caminho certo. Devem soar

não apenas como acréscimos, e sim como parte integrante da obra39

". O mulato era também uma

espécie de elemento fundamental para a sociedade em questão, enquanto produtor de arte, e, percebido

na hierarquia social como uma "coloratura", um elemento participante de um estilo de vida.

Observemos que o prestígio social dos profissionais da música era conquistado pela própria

natureza do trabalho por eles desenvolvido e pelo valor social que a coletividade lhes atribuía. O alto

grau de criatividade dos compositores e a destreza e virtuosidade técnica de nossos instrumentistas e

cantores (pelo que revelam as partituras) conferiam a estes artistas posição singular no interior do corpo

social. Os músicos não faziam parte da camada social dominante, porém não eram marginalizados

socialmente. Eram necessários para toda a coletividade, que carecia de sua presença, fossem as

38 Instrução para o Governo da Capitania de Minas Gerais. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano VIII, Fasc. I/II, pp.

561-562

39 LINDE, Hans-Martin - Os Ornamentos na Música Antiga. London, Schott, 1958.

Page 23: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

16

Irmandades, o Senado da Câmara, as Casas de Óperas, as residências particulares, as tabernas. Todos

os prestigiavam.

O modus vivendi do mineiro do século XVIII tem sido considerado por diversos teóricos como

uma fuga do real. Diante da opressão do Estado absolutista português, a magnificência barroca estaria

desempenhando a função de uma catarse do oprimido, como afirmou Elmer Corrêa Barbosa40

. Para

nós, o lúdico, ao contrário de conduzir a uma atitude alienante, promoverá sim uma expansão das

potencialidades da sociedade. Num sentido schilleriano, o homem barroco, enquanto hábil jogador

procurava uma plenitude existencial. A linguagem barroca através do lúdico, da ênfase do visual, do

auditivo e até do olfativo dentro da estrutura do antigo sistema colonial português constituiu uma

verdadeira "rebelião pelo jogo".

Também Johan Huizinga41

, no seu inventivo "Homo Ludens", dá extremo relevo aos fatores

estruturais comuns à arte e ao jogo: ele vê o jogo nos rituais, nas práticas coletivas, convertido numa

forma de vida plena de sentido e função, que se deve considerar em seus múltiplos aspectos "como uma

estrutura social". Estrutura esta que, tende a anular o tempo. Ora, a anulação do tempo, em Minas, não

era mera alienação ante uma situação de dominação, mas uma tentativa de libertação da "onerosa

existência cotidiana42

". E entre todas as artes, aquele que mais se presta a anulação do tempo é a

música, como bem considerou de Lévi-Strauss, que volta e meia aponta uma afinidade entre esta e o

mito:

"Acreditamos que a verdadeira resposta se encontra no caráter

comum do mito e da obra musical, no fato de serem linguagens que

transcendem, cada um a seu modo, o plano da linguagem articulada,

embora requeiram, como esta, ao contrário da pintura, uma dimensão

temporal para se manifestarem. Mas essa relação com o tempo é de

natureza muito particular: tudo se passa como se a música e a mitologia

só precisassem do tempo para infligir-lhe um desmentido. Ambas são, na

verdade, máquinas de suprimir o tempo43

."

O barroco em Minas constitui uma evidência de que, se numa certa medida a arte é produto da

sociedade, numa larga medida a sociedade também se modela sobre a arte; ela dá acesso a setores que

pesquisador só preocupado com as instituições não consegue atingir: as variações da sensibilidade

coletiva, os sonhos do imaginário histórico, as visões de mundo dos diversos grupos sociais que

constituem a sociedade global e suas hierarquias.

A Música no Barroco Mineiro

Em termos estilísticos, a música produzida em Minas no século XVIII não apresenta apenas

elementos barrocos como já afirmamos. Grande parte das peças está mais próxima do chamado estilo

"pré-clássico", outras se aproximam do modalismo renascentista, e, num outro extremo, apresentam

soluções fora do receituário da "racionalidade harmônica" do século XVIII. Trataremos, agora, da

música barrocal mineira inserida na "forma-mentis" da sociedade que aqui viveu. E, nesta

40 BARBOSA, Elmer Corrêa - O Ciclo do Ouro, O Tempo e A Música do Barroco Católico. Rio de Janeiro, PUC, Xerox,

1978

41 HUIZINGA, JOHAN - Homo Ludens. Buenos Aires, Emecé Editores, 1957.

42 Ávila, Afonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco. São Paulo: Perspectiva, 1980. p 29.

43 STRAUSS, Levi. O cru e o cozido. São Paulo: Brasiliense, 1991.

Page 24: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

17

contextualização, seja ela tonal, modal, pré-clássica, não deixa de ser barroca. Fazemos as seguintes

considerações:

-A sociedade mineira setecentista pode ser considerada, sem dúvida,

barroca, e nossos músicos compartilhavam desse ambiente, porém faziam a

sua arte conforme as informações de que dispunham: "Barroco Mineiro

significa hoje um modo de ser e viver, um estilo de vida com raízes muito

profundas, abrangendo todas as atividades sócio-culturais daquela época,

projetando-se mesmo nas modernas criações44

".

-A convivência de múltiplas tendências estilísticas-musicais foi possível

graças à abertura das formas barrocas. Diante de variadas formas de se

fazer música, a estaticidade é negada e a dinamicidade é atingida. Numa

visão de conjunto, esta música tende para a indeterminação de efeitos, pois a

variedade leva a ângulos auditivos diversos, quebras, curvas, efeitos de "luz

e sombra". A percepção não se dá de forma unívoca.

-A música pré-clássica é tonal, assim é "capaz de justificar e admitir um

enriquecimento sonoro indefinido que vai se transformando

progressivamente com novos acordes surgidos no desenrolar da

homofonia45

", e nela, as conquistas da música Barroca não deixaram de

existir, notadamente em relação à música religiosa, onde a intensidade

dramática ainda é buscada.

- Os modelos musicais utilizados estavam vinculados à tradição barroca,

clássica renascentista, e ao pré-classicismo vigente, mas, para além deles,

ocorreu um processo de reconceptualização.

O Espetáculo: Momento de Euforia Barroca

Uma das manifestações de importância capital no mundo Barroco é a festa. Esta, com o seu

caráter lúdico e solene, entroniza o sistema participativo do mundo barroco, sublimando sua

teatralidade.

Alguns documentos do século XVIII são de extrema importância na descrição de uma festa

barroca em Minas: o Triunfo Eucarístico (1733), o Áureo Trono Episcopal (1749), A Relaçam Fiel

(1751), as Cartas Chilenas (1786), além de diversos documentos avulsos dos Senados das Câmaras. A

isso se juntam obras de épocas posteriores, como Memórias do Distrito Diamantino e Memórias do

Serro Frio, na medida em que são fundamentadas em documentos setecentistas não mais existentes, o

que acontece também com as Efemérides de São João Del-Rei.

De acordo com essas obras, o cerimonial barroco assumia as proporções de um grande

espetáculo: tratava-se de momentos especiais, muito estimados pela nossa sociedade colonial; eram

aqueles momentos quando a vida rotineira sofria um estado de suspensão, na esfera daquilo que

Durkheim chamava de "sagrado". "A festa define-se pela 'efervescência', 'a explosão intermitente', 'o

frenesim exaltante’, 'a concentração da sociedade' (...) o excesso faz mais que acompanhá-la (...). Ele é

44 REZENDE, Conceição - Tercio 1783. Rio de janeiro, FUNART/MEC/INM, 1985. p 9.

45 REZENDE, Conceição - A Música na História de Minas Colonial. Belo Horizonte, Itatiaia, 1989. p 482.

Page 25: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

18

necessário ao sucesso das cerimônias celebradas, participa na sua santa virtude e contribui como ela

para renovar a natureza e a sociedade".

A festa, no Barroco, também "não só revigoram as energias sociais, hipostasiando a sociedade

no sagrado, mas também descobre o real no seu estado primordial de indiferenciação e de caos, para o

fazer periodicamente renascer: 'A festa é o caos reencontrado e novamente ordenado'". As festas

aconteciam não somente nos momentos especiais, como as comemorações sob os auspícios do Estado,

mas também em diversas outras ocasiões, como espetáculos teatrais e operísticos, saraus,

comemorações particulares, funerais, e missas.

A Missa, a nosso ver, era o espaço semanal do êxtase festivo e da liberação das potencialidades

sociais reprimidas, dentro do espaço delimitado para isto. De início, os templos usados regularmente

por boa parte da população urbana, tornaram-se não apenas local para os cultos religiosos, mas ponto

de encontro social e convergência cultural. Melhor dizendo, o próprio culto já era um exercício da

solidariedade social, porque era um espetáculo.

Consideramos espetáculo, naquele momento histórico, um acontecimento provocador de

reações na assistência, no qual a mensagem se transferia por intermédio de todos os sentidos, num

exemplo de percepção total. O espaço arquitetônico, a ornamentação, a pintura ilusionista, o incenso, a

música, tudo fazia da Missa, uma verdadeira mise en scène, que buscava uma comunhão, uma vibração

comum, uma solidariedade mais estreita. A competição exibitiva das irmandades seria a responsável

pela grande ostentação das cerimônias religiosas, mesmo nos tempos de decadência do ouro.

Dos estudos realizados sobre as festas "maiores", um dos mais interessantes é o "Lúdico e as

Projeções do Mundo Barroco". Afonso Ávila46

salienta e enfatiza o primado do visual nas

manifestações da cultura barroca mineira. Segundo ele, a criação artística em Minas setecentista "é a

preocupação do visual, a busca deliberada da sugestão ótica, a necessidade programática do suscitar, a

partir do absoluto enlevo dos olhos, o embevecimento arrebatador e total dos sentidos". A nosso ver, "o

embevecimento arrebatador e total dos sentidos" não seria possível sem a presença da música.

Diríamos que se tratou do primado de todo um aparato, do visual, do sonoro, do olfativo, do

epidérmico. A contemplação pelos olhos se processa como transcendência do tato, que vai de dentro

para fora.

O ouvido percorre um caminho contrário, caminho de interiorização. A distinção fundamental

da música como arte que se ordena no tempo aponta essa diferença e essa interiorização. Ainda que a

música necessite, para sua ordem, inventar um corretivo "espacial", o fator temporal, sucessivo, de

"duração" é absolutamente fundamental. Como bem assinalou Paul Valéry, as notas, os timbres dos

instrumentos, pontos de partida, são, por si, elementos abstratos criados pelo homem. Assim, a música

é vista como a mais "espiritual" de todas as artes, pois, desenvolvendo-se ao mesmo tempo num tempo

externo e interno, contribui para aumentar a atmosfera de mistério. O corpo inconscientemente e

poderosamente responde à música através de sensações psicomotoras, provocadas, num sentido

cultural, pela melodia e, num sentido mais visceral, pelo ritmo. Esta cultura que se expressou pela

pompa, pelo gasto, pelo lúdico, pelo êxtase e pelo transe, enfim, por meio de uma "rebelião pelo jogo",

não poderia prescindir da "ciência que pode fazer-nos rir, cantar e dançar" , como definiu a música, o

compositor medieval Guillaume de Machault .

46 Ávila, Afonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco. São Paulo: Perspectiva, 1980.

Page 26: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

19

A música barroca mineira: reconceptualização estética.

Consideramos que Minas barroca, na História do Ocidente, foi um fenômeno único. Surgiu em

meio às inquietações provocadas pelo choque de duas mentalidades antagônicas, produto das "tensões

sociais geradas na desintegração do feudalismo (...), para a constituição do modo de produção

capitalista47

". De um lado, acreditava-se que a felicidade se encontrava no ócio, no inútil, na

consumação suntuosa; de outro, acreditava-se que a finalidade da coletividade era a produção e que

somente o trabalho deveria ser premiado. Essa sociedade encontrou no Barroco a expressão para o

seu "modus vivendi". Frente ao medo e à angústia do novo, a "explosão" de Minas constituiu, como já

se disse, uma espécie de "vácuo" temporal.

O Barroco, neste contexto, em sua negação de um eixo central e da simetria, nas suas formas

abertas que exaltavam a voluptuosidade, a gastança, a alegria de viver, nas "dobras" que tendem

romper a moldura e lançar vôos para o infinito, procurava resistir à nova economia que se impunha:

"Nós olhamos as manifestações barrocas (escultura, pintura, ações diversas...) como a resposta alheia,

quase sempre convulsiva, a uma ruptura provocando fatos anônimos, quer dizer, fenômenos que

emergem no momento em que se afrontam dois sistemas de mundo e da vida ao mesmo tempo, ou no

mesmo espaço, onde se encontram duas definições do homem, duas proposições da experiência.

Desordem diante da cultura? Certo, desordem de toda cultura representada pela imagem da pessoa

humana que ainda domina estas décadas, ao longo das quais se realiza esta revolução técnica e

econômica pela qual a Europa será projetada em uma prática ignorada de todas as civilizações

anteriores48

".

Nesta sociedade de festas, de rituais, de gastança exaltada, compartilhada tanto pelos senhores

das lavras e potentados, como pelos "desclassificados", a música ocupava um lugar de destaque. Ela,

ao contrário das artes plásticas, se manifesta numa dimensão temporal que, concomitantemente,

implica um desmentido. Como Lévi-Strauss49

observou, a música, como o mito, é uma máquina de

eliminação do tempo. A música, ao produzir a sensação de suspensão do tempo, era o principal fator

condicionador da sensação de que o mundo novo que se impunha, o da economia de mercado, estava

sendo "desmentido", negado: " a música é talvez a única forma artística cuja capacidade associativa é

inexaustiva e inesgotável, cuja capacidade de se ligar a condicionamentos quer patéticos, quer

sensoriais, quer das mais abstratas motivações, é infinita50

".

Como se pode perceber, estamos usando a expressão "não observância", ao invés de

"transgressão", para qualificarmos os dados aparentemente irracionais das obras do período colonial

mineiro. A "transgressão vigiada e consentida" do Barroco, a que já nos referimos, seria uma forma de

mentalidade referente a posturas sociais mais globalizantes. É esta forma de mentalidade que permitirá,

no campo da criação de nossa música setecentista, a "não observância" e conseqüentemente, uma

reconceptualização dos cânones musicais.

Consideramos que, para transgredir os códigos musicais predominantes no século XVIII, os

compositores mineiros deveriam conhecê-los profundamente. Os cânones vigentes na época foram

difundidos através de partituras européias e das "Artinhas" 3. Estas não seriam, no entanto, suficientes

para a assimilação completa das técnicas da composição musical, pois, particularmente, os pequenos

47 NOVAIS, Fernando A. Portugal e o Brasil na crise do antigo sistema colonial. p 66.

48 DUVIGNAUD, Jean. Fêtes e civilisations. Scarabée: Paris, 1973.

49 STRAUSS, Levi. O cru e o cozido. São Paulo: Brasiliense, 1991.

50 DOFLES, Gillo. O devir das artes. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 130.

Page 27: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

20

"tratados" teóricos apenas as introduzem nas suas linhas mais gerais. Por essa via, então, seria fora de

propósito concluir que houve um conhecimento profundo das normas e cânones, ficando assim

descartada a hipótese de transgressão das mesmas.

Outra via do processo de assimilação dos modelos musicais europeus era tanto a audição, como

a própria execução, já que nossos compositores como instrumentistas e cantores, se beneficiavam dessa

vivência nas orquestras, aprendendo os formulários musicais vigentes no século XVIII. Assim, não

parecem restar dúvidas quanto à importação de modelos musicais da Europa e sua adoção por nossos

músicos. Evidentemente, essa adoção não foi apenas o resultado de ações individuais e arbitrárias dos

músicos, mas atendia a expectativas sociais. Associando as expectativas dos que encomendavam

música aos compositores, às tentativas de censura eclesiástica e às informações não academizadas,

podemos levantar os fatores de um tipo peculiar de pressão que, em última análise, funciona como

condicionador das resignificação das poéticas adotadas no campo da criação musical setecentista.

Assim, a não observância de uma norma, de um cânone do contraponto setecentista pode ter

ocorrido por necessidade de adaptação da textura musical aos recursos materiais disponíveis e às

necessidades locais. Mas, como o compositor pôde decidir por tal ou qual procedimento composicional

a fim de adaptá-lo à realidade em Minas colonial? Certamente, supomos, por tentativas de ensaio-e-

erro, por sucessivas experimentações. E, nesse processo, o fator "acaso", sugere a noção de que o

primitivo "erro", aquele dado "irracional" que causa estranheza num primeiro momento, repetido por

várias vezes, acaba por tornar-se "acerto", incorporando-se ao código lingüístico e ao "gosto" do

ouvinte. É esta "diferença" de concepção, em relação aos paradigmas europeus, que reflete a própria

diferença de estilo que foi se configurando em Minas colonial.

Dessa postura resultaram formas próprias de criação musical, é verdade; mas resultaram

também fraturas na concepção e na escrita musical, resultantes, portanto, do diálogo do modelo

europeu e da experiência barroca mineira. Apresentamos aqui os seguintes exemplos a título de

ilustração 51

:

- Fragilização da Sonata-Forma ocasionada pela ausência de uma

Reexposição consistente no 1º Movimento da Sonata nº 2, de autor

desconhecido. Esta fragilização manifesta-se, para o ouvinte, na interrupção

do processo de apreensão da Forma, que deixa de ser compreendida na sua

totalidade orgânica, porque o Movimento não foi concluído segundo o

esperado; isto é, a expectativa criada por inúmeros outros modelos de

Sonata-Forma setecentista, inclusive nos compositores portugueses aos

quais tivemos acesso, é contrariada, porque a Reexposição do 1º Movimento

fica inconclusa, comprometendo o próprio "acabamento" deste 1º

Movimento, e, por conseqüência, a nossa percepção musical do mesmo.

51 As obras analisadas por nós foram: de Manoel Dias de Oliveira, ou atribuídos a ele, os motetos Bajulans, Miserere, Popule Meus, Assumpta est e Exaltata est, publicados pela FUNARTE (Música Sacra Mineira). Também, do mesmo autor,

Visitação dos passos e Te Deum, cópias de Isolda Garcia de Paiva (Musicoteca da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais).

Utilizamos a versão do Te Deum publicado pela Escola de Música de UFMG, com revisão de José Maria Neves (Belo

Horizonte, 1989). Também estudamos as restaurações de Curt Lange das obras Antiphona de Nossa Senhora, de Lobo de

Mesquita, Maria Mater Gratie, de Marcos Coelho Neto e de Gomes da Rocha, Novena de Nossa Senhora do Pilar (Archivo

de Musica Religiosa de la Capitania Geral de las Minas Gerais, tomo I, Mendonza, Argentina, 1951). Analisamos ainda a

Sonata nº 2 - Sonata Sabará, Editora Pontes, 2008.

Page 28: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

21

- Liberdade na abordagem da prosódia musical, gerando desconexão entre

pontuação verbal e pontuação musical, como ocorre no corte fraseológico

feito sobre uma sílaba da palavra "misericordiam", no compasso 12 do

Miserere. Esse tratamento da prosódia musical gera uma dissociação, para o

ouvinte, entre a oração verbal (que ainda não foi concluída) e a oração

musical (que é pontuada quando a frase ainda não o foi).

- Indecisão quanto ao uso de códigos lingüísticos diferentes. De fato, como

ocorre no Moteto Assumpta est, o compositor usa recursos tipicamente

modais para fixar campos tonais diferentes. Os recursos modais revelam-se

como "flutuações", "ambigüidades", etc. dos planos sonoros, sendo esta uma

das características mais marcantes do código modal polifônico. No entanto,

esses recursos são empregados para se definir planos sonoros que pertencem

ao código tonal. Em estilos, formas e concepções completamente diversas,

vamos observar esse tipo de procedimento em fins do século XIX,

sobretudo nas obras criadas sob a inspiração do denominado Neo-

modalismo eslavo e francês.

- A excessiva liberdade na preparação e na resolução das dissonâncias; o

tratamento livre de encadeamentos harmônicos, o uso de dominantes

individuais, como visto, por exemplo, no Moteto Exaltata est, fogem ao

formulário canônico setecentista e antecipam, num certo sentido -

meramente técnico, mas não estilístico, seja bem dito - as poéticas adotadas

pelos compositores românticos do século XIX.

- O uso de um acorde de 9ª da dominante no Popule Meus, onde a 9ª

aparece no baixo, procedimento por demais futurista.

Vê-se, então, por estes exemplos - e por todos os outros detalhes analíticos apresentados

anteriormente - que resignificação há, e não são poucas; que estas podem ser conceituadas tendo em

vista o formulário europeu pré-estabelecido a que os nossos compositores tiveram acesso; que podem,

de fato, fragilizar os códigos e suas mensagens, assim como a apreensão das mesmas por parte do

ouvinte; mas que, e apesar de tudo isto, criam uma maneira de se conceber e de se criar música. São

essas diferenças, sobretudo, que criam a nossa "marca", o nosso estilo colonial mineiro, um conjunto

estilístico sui generis, distinto de outros "conjuntos estilísticos" do século XVIII.

A música colonial mineira é criação que se insere no tempo, porém transmudadas, simplificada.

Ora busca no passado renascentista sua fonte de inspiração, como ocorre no Moteto Bajulans de

Manoel Dias de Oliveira. Vivem do jogo mesclado de códigos lingüísticos diferentes. Resultam da não

observância de cânones. Ousam na adoção dos gêneros espetaculares, como é o caso do Te Deum de

Lobo de Mesquita. Avança no tempo, intuindo procedimentos românticos. Lançam um olhar sobre o

profano instrumental, como é o caso da Sonata nº 2. Convive ao mesmo tempo com a música de origem

negra, medieval e com as modinhas apaixonadas. Enfim, por caminhos tão díspares e diversificados,

dá origem ao nosso verdadeiro conjunto estilístico musical, fenômeno contemporâneo de tantas outras

manifestações artísticas e culturais do chamado período colonial mineiro: "O Barroco é um mundo

imenso e diversificado. Sua vitalidade e versatilidade, sua capacidade de incorporar elementos naturais,

Page 29: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

22

formas livres, nuvens fantásticas; dinâmica sabiamente desordenada, como também geometria secreta e

organização oculta52

".

Essa reflexão faz-nos concluir, portanto, que o panorama imaginário-social e material de Minas

setecentista propiciou as condições para tal multiplicidade de procedimentos musicais. Além desta

conclusão, constatamos a presença de diferentes sensibilidades musicais entre o povo mineiro: uma

arcaica e outra moderna. Sinal de que, já naquele tempo, o Brasil apresentava uma realidade de

contrastes, nesse caso entre um pré-moderno e outro pós-moderno.

A unidade do conjunto estilístico da produção musical do período colonial mineiro pertence ao

campo da estilística europeia, mas resignificada, transmudada, variegada, reconceptualizada em função

da nossa própria multiplicidade social.

52 SOUZA, Wladimir Alves de. Frei Ricardo do Pilar e Manoel da Costa Athayde. In: Aspectos da arte brasileira. Rio de

Janeiro: FUNARTE, 1981. p. 15.

Page 30: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

23

O Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência: paisagens sonoras

de Belo Horizonte (1940-1970)

The Collection of Scores of Inconfidência Radio: soundscapes of Belo Horizonte (1940-1970)

Fábio Henrique Viana

Resumo: A Rádio Inconfidência foi criada em 1936. Sucesso de público, até a década de 1960,

eram os programas de auditório, que contavam com variados conjuntos instrumentais, em

apresentações solo ou acompanhando cantores, o que demandava a manutenção de instrumentistas,

regentes, arranjadores e copistas, além da produção constante de arranjos e composições musicais. O

Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência foi acumulado nesse período e encontra-se sob a guarda

da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais. É formado por cerca de 2.400 obras,

em sua maioria arranjos de música popular de diversos gêneros e instrumentações, das quais 1.545

estão catalogadas. A relevância do acervo extrapola o ineditismo dos manuscritos musicais. A música

é um dos registros mais fidedignos de sons do passado, constituindo-se como uma paisagem sonora

ideal da época em que foi escrita. Sendo assim, as obras reunidas pela Rádio Inconfidência se

configuram como uma amostra da idealização, da recriação artística, do contexto sonoro do qual faziam

parte, ou seja, uma representação de paisagens sonoras de Belo Horizonte. Por outro lado, os sons

adquirem significado na interação entre o ambiente onde eles ocorrem e se propagam e a percepção do

ouvinte, sendo nosso ouvido moldado por uma cultura sonora, que se manifesta localmente e que

define a produção das representações da paisagem sonora. Desse modo, estudando o acervo da Rádio

Inconfidência, podemos estabelecer também um ponto de contato com vários aspectos da vida na

capital mineira no século XX, abrindo um vasto campo de pesquisa da sociedade, cultura, política,

economia etc.

Abstract: The Inconfidência Radio was established in 1936. Blockbuster until the 1960s, were

the live studio shows which relied on various instrumental ensembles in solo performances or

accompanying singers, that demanded the maintenance of musicians, conductors, arrangers and

copyists and, moreover, required the constant production of musical arrangements and compositions.

The Collection of Scores of Inconfidência Radio, now in the custody of the Escola de Música of

Universidade do Estado de Minas Gerais, was accumulated during this period. It comprises about 2,400

works (of which 1,545 are cataloged), mostly arrangements of various genres and instrumentation, of

Brazilian popular music. The relevance of this collection goes beyond the novelty of the musical

manuscripts. Music is one of the most reliable records of sounds of the past, constituting itself as an

ideal soundscape of the time it was written. Thus, the works gathered by Inconfidência Radio act as a

sample of the idealization, of the artistic re-creation, of sound context from which they were part, i.e., a

representation of soundscapes of Belo Horizonte. By contrast, sounds gain significance through

interaction between the environment where they occur and propagate and the perception of the listener,

for our ear is molded by a sound culture, locally manifested and which defines the production of

representations of soundscape. Thus, studying the collection of Inconfidência Radio, we can also

establish a point of contact with various aspects of life in the capital of Minas Gerais in the XXth

century, opening up a vast field of study from the perspective of society, culture, politics, economics

etc.

A PRI-3 de Belo Horizonte, Rádio Inconfidência de Minas Gerais, foi inaugurada em 3 de

setembro de 1936, pelo governador Benedito Valadares. Rádio oficial, subordinada à Secretaria de

Agricultura, Comércio, Indústria, Viação e Obras Públicas, fora idealizada pelo secretário Israel

Page 31: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

24

Pinheiro com o objetivo de favorecer a integração do Estado, visando, principalmente, o homem do

campo.1 Funcionava no prédio da Feira Permanente de Amostras, na Praça Rio Branco, onde hoje se

encontra a Rodoviária da Capital. A emissora, que ainda está em funcionamento, em pouco tempo se

tornou referência em radiodifusão, apresentando programas de música erudita e popular, programas

literários, teatro, utilidades públicas, notícias, esporte e até cursos de inglês.2

Sucesso de público, até a década de 1960, eram os programas de auditório que contavam com

variados conjuntos instrumentais, em apresentações solo ou acompanhando cantores, o que demandava

a manutenção de instrumentistas, regentes, arranjadores e copistas, além da produção constante de

arranjos e composições musicais. O Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência foi acumulado nesse

período e encontra-se, desde o ano 2.000, sob a guarda da Escola de Música da Universidade do Estado

de Minas Gerais. É formado por cerca de 2.400 obras, em sua maioria arranjos de música popular de

diversos gêneros e instrumentações, das quais 1.545 estão catalogadas.3

O acervo

O início da década de 1960 é o ponto culminante de um trabalho, iniciado nos anos 40, que

levou a emissora belo-horizontina a manter o seu sucesso de audiência, apesar da concorrência da

nascente TV Itacolomi, inaugurada em 1955. Seguindo o exemplo da Rádio Nacional, do Rio de

Janeiro, foram sendo contratados artistas e locutores talentosos, capazes de envolver o público nos

programas de auditório, nas radionovelas e noticiários. A movimentação da época é bem descrita pelo

professor Fábio Martins:

Nova estrutura arma a programação da Inconfidência em 1961.

No intervalo de músicas selecionadas por especialistas, determina-se a

inserção de apenas dois comerciais. Forja-se um novo broadcasting.

Radialistas famosos são contratados: Hamilton Macedo, Gê de Carvalho,

Mara Rangel, Magali Maia, Daysi Guastini, Rosana Toledo, Oswaldo

Faria, Rômulo Paes, Carlos Hamilton, Ana Maria Martins, Yeda Prado,

Waldir Silva, Assad Almeida. O radioteatro é reforçado. Por meio de

uma publicação especial, os nomes dos novos contratados são exaltados.

A emissora consegue reunir o que há de melhor em Minas: cantores,

radioatores, locutores comerciais ou especializados, disc-jóqueis,

animadores de estúdio e de auditórios, produtores de programas.

Mantém, ainda, duas orquestras e dois conjuntos regionais, numa

demonstração de que pretende atender à diversidade do público ouvinte.4

1 MARTINS, Fábio. Senhores ouvintes, no ar... a cidade e o rádio. Belo Horizonte: C/Arte, 1999, p.107 e 116.

2 CASTRO, Maria Tereza Mendes de. A formação da vida musical de Belo Horizonte: sua organização social em torno do

ensino de piano de 1890 a 1963. 351f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo

Horizonte, 2012, p.151. 3 O trabalho de catalogação foi iniciado em março de 2013, contando com o apoio do Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica da UEMG (PIBIC/UEMG), com uma bolsa da FAPEMIG e outra do CNPq. Trabalharam como

bolsistas os alunos da Escola de Música da UEMG: Isabela Pereira Grossi Alvarenga, Ana Paula Sabina do Carmo e

Antoniel Henrique dos Santos Campos. As obras catalogadas foram acondicionadas em papel alcalino e armazenadas

horizontalmente em pastas plásticas. Cada obra recebeu um código composto pelas iniciais RI (Rádio Inconfidência),

seguidas pelo número da pasta e pelo número do envelope. Neste texto, sempre que se fizer referência à quantidade de

obras, considera-se apenas o total catalogado até o momento.

4 MARTINS, Fábio. Senhores ouvintes, no ar... a cidade e o rádio. op. cit., p.116.

Page 32: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

25

Essa pujança pode ser comprovada pela produção de arranjos musicais. Das obras catalogadas

até o momento, pouco mais de 60% estão datadas. Não obstante, é possível perceber o grande salto na

produção de arranjos ocorrido entre 1955 e 1963 (Gráfico 1).

As partituras, quase todas manuscritas, estão em bom estado de conservação. A grade (que

contém todo o conjunto instrumental) era escrita pelo arranjador e entregue aos copistas, que tinham

um tempo breve para extrair as partes de cada instrumento. Muitos arranjos eram compostos às pressas,

para atender às demandas dos programas de auditório. Os músicos tinham cerca de uma hora de ensaio

antes que o sinal de “no ar” indicasse o início da transmissão.5 Longe de constituir uma deficiência das

obras, esse fato demonstra a habilidade de arranjadores e instrumentistas na execução de suas tarefas

semanais. Entretanto, também devido à pressa com que eram criadas, as grades são de difícil leitura:

escritas a lápis, apresentam rasuras e correções e uma notação dos instrumentos bastante condensada.

As partes, por outro lado, são mais legíveis, embora sigam padrões de escrita da época, às vezes pouco

acessíveis ao leitor de hoje.

É comum encontrar nas partes cavadas recados deixados pelos instrumentistas que utilizaram a

cópia. Dizeres como “Isto é música”, encontrado na valsa Coração que se sente, de Ernesto Nazareth,

com arranjo de Moacyr Pórtes (RI 061-01), são frequentes nas partes em que Juvenal Dias tinha

costume de manusear. Assinaturas, com a data e lista de peças apresentadas no dia, bem como

quantidade de vezes que o músico teve a oportunidade de tocar a mesma peça, também são comuns. É

recorrente encontrar nas partes que contêm muitos compassos de pausa pequenos desenhos de bonecos,

riscos, flores e ornamentos nos nomes das canções, como, por exemplo, no samba canção Dó-ré-mi, de

Fernando César e Fernando Zuculo (RI 016-15) ou no beguine Be anything, de Gordon e Celso Garcia

(RI 067-05), entre outros.

Geralmente, os copistas assinavam as partes, assim é possível conhecer seus nomes em cerca de

70% das obras catalogadas. Jayme Santiago Siqueira copiou pouco mais da metade do acervo. Sua

assinatura, muitas vezes precedida de localidade e data, consta em 803 obras. Em seguida, encontramos

o nome de Ondina Drummond Ferreira, cuja caligrafia esmerada pode ser vista em 203 cópias (14,7%

do total). Outros 22 nomes aparecem nas partes instrumentais, respondendo juntos por apenas 4,6% do

total catalogado.

Os arranjos precisavam ser bastante funcionais: deveriam aproveitar a instrumentação

disponível na Rádio, visando um resultado sonoro do agrado do público, e ser de leitura relativamente

fácil, ou seja, sem grandes desafios técnicos, uma vez que o tempo de ensaio era curto. Moacyr Pórtes é

o arranjador com maior produção no acervo: 687 arranjos, que correspondem a 44,5% do total

catalogado. Depois de Pórtes, temos Jefferson, com 320 obras (20,7%), José Torres, 244 obras (15,8%),

José Ferreira da Silva, 52 obras (3,4%), Ophir Mendes, 33 obras (2,1%), Clóvis Brandão, 18 obras

(1,2%) e mais 35 arranjadores que juntos somam 42 obras (2,7%) (GRÁFICO 2). É interessante notar

que os três nomes mais frequentes, Moacyr Pórtes, Jefferson e José Torres, são responsáveis por 81%

dos arranjos analisados, enquanto os demais 38 arranjadores juntos respondem por 9,3% do total. Um

número quase igual de arranjos, 150 (9,7%), não traz informação sobre o autor (Gráfico 2).

Os arranjadores dispunham de uma ampla paleta de timbres que podiam combinar formando

grupos instrumentais variados. O conjunto mais recorrente segue a formação típica das big bands

americanas, a saber, saxofones (alto, tenor e barítono), trompetes, trombones, guitarra, contrabaixo,

5 Conversa informal com Hely Drummond, ex-músico da Rádio Inconfidência, durante o VI Seminário de Música

Brasileira e II Seminário de Música Contemporânea da Escola de Música da UEMG, 26/09/2013.

Page 33: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

26

piano e bateria. Esse conjunto podia ser acrescido de cordas (violinos, violas, violoncelos e

contrabaixo), madeiras (flautas, oboés clarinetas, fagotes), trompas etc, formando grupos ainda maiores

ou podia ser recombinado em grupos menos densos. Não faltavam também as formações tradicionais

do quarteto ou orquestra de cordas e da orquestra sinfônica. Somada aos instrumentos, na grande

maioria dos arranjos, encontramos a voz humana, geralmente definida não pelo seu tipo (soprano,

contralto, tenor etc), mas pelo nome do artista.

Com o termo “repertório” eram identificados na folha de rosto das obras os nomes dos

intérpretes. Apenas 11,8% das peças não traz essa informação. Assim, temos acesso a um grande

elenco de artistas, entre cantores e grupos instrumentais, que se apresentavam nos programas da

emissora minera. Foram encontrados 164 intérpretes diferentes, sendo que alguns dos nomes aparecem

combinados, um cantor e um conjunto, por exemplo. A designação genérica “orquestra” é a mais

comum, podendo ser vista em 274 obras. Em seguida, temos a Orquestra Melódica (com 143 obras),

Marilu (com 64), Cláudia Márcia (60), Otavinho Mata Machado (56), Orquestra ABC (53), Flávio de

Alencar (50), Yeda Prado (49), Carla Ferrari (47), Nívea de Paula (43), entre outros.

Com relação aos gêneros musicais presentes no acervo, o samba é o que mais se destaca entre

os 64 gêneros catalogados: são 635 obras, correspondendo a, aproximadamente, 41% do total. Também

a quantidade de qualificações diferentes de samba chama a atenção: 29 subgêneros, tais como samba

canção (que apresenta mais obras do que o gênero samba sem qualificativos – são 303 sambas canção e

104 sambas), samba médio, samba batucada, samba choro, samba bossa nova, samba alegre, samba

médio quase canção, samba batucada médio, samba vivo etc. O bolero vem em segundo lugar com 212

obras. Em seguida, encontramos o fox, com 142 obras, também com alguns qualificativos, como fox

blue, fox slow, fox trot, fox marcha etc, a valsa, com 111 obras, considerando-se também a valsa lenta,

valsa serenata, valsa alegre, valsa criolo etc, a canção, com 78 obras, o baião, com 42, a toada, com 39,

e assim por diante. Embora mais raros, há também gêneros eruditos, como fuga, serenata, romance,

intermezzo, rapsódia, entre outros. Em apenas 79 obras (5,1% do total) não é explicitamente indicado o

gênero musical.

No entanto, o dado mais surpreendente da catalogação do acervo é a variedade de compositores

apresentados pela Rádio. Considerando os nomes individualmente, sem levar em conta as parcerias,

foram identificados 1.179 nomes diferentes, dos quais 887 com apenas uma composição. Os nomes

mais frequentes são: Fernando César (com 37 composições), Jair Silva (com 26 composições), Rômulo

Paes (com 23), Antônio Carlos Jobim (21), Vinícius de Moraes (21), Bené Silva (20), Evaldo Gouveia,

Jadir Ambrósio, Moacyr Pórtes e Noel Rosa (todos com 16 composições cada), Ary Barroso, Jair

Amorim e Tito Madi (com 14 composições) e assim por diante (GRÁFICO 3). Pelos nomes dos

compositores mais veiculados pela rádio, nota-se que o ideal de ser “a voz de Minas para toda a

América”,6 não era apenas discurso. Ao lado de compositores reconhecidos nacionalmente, como Ary

Barroso e Tom Jobim, figuram os mineiros Rômulo Paes, Jadir Ambrósio, Moacyr Pórtes etc

(Gráfico3).

Esboço de paisagens

A relevância do Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência extrapola o volume, a variedade e

o ineditismo dos manuscritos musicais. De fato, todo o conjunto constitui o registro mais fidedigno que

podemos ter de paisagens sonoras de Belo Horizonte em meados do século XX. O termo “paisagem

6 Anúncio da Rádio Inconfidência na Revista Belo Horizonte, n.179, ano XIII, 1945. Disponível em:

<http://www.acervoarquivopublico.pbh.gov.br/apcbh/textuais/64/C.15x049.pdf>

Page 34: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

27

sonora” (soundscape, no original inglês, em analogia a landscape) foi desenvolvido pelo compositor

canadense R. Murray Schafer e indica aquilo que o ouvido apreende de um lugar, abrangendo desde os

sons da natureza até aqueles produzidos pelo homem, podendo também ultrapassar o campo auditivo (o

âmbito de alcance do nosso ouvido), valendo-se da memória. Segundo o autor, dentre os sons que

constituem uma paisagem sonora, “[a] música forma o melhor registro permanente de sons do

passado”,7 apresentando-se como uma “paisagem sonora ideal”

8 de um lugar, que recria na imaginação

algo semelhante ao que se verifica na paisagem sonora da época em que foi escrita.

Sendo assim, as obras reunidas no acervo da Rádio Inconfidência se configuram como uma

amostra da idealização, da recriação artística, do contexto sonoro do qual faziam parte, ou seja, uma

representação de paisagens sonoras de Belo Horizonte na época em que aquelas músicas foram

compostas ou arranjadas, executadas e transmitidas pelo rádio. Por outro lado, os sons adquirem

significado na interação entre o ambiente onde eles ocorrem e se propagam e a percepção do ouvinte,

sendo nosso ouvido moldado por uma cultura sonora, que se manifesta localmente (pode ser nacional,

regional, social, profissional etc.) e que define a produção das representações da paisagem sonora.9

Desse modo, estudando o acervo da Rádio Inconfidência, podemos estabelecer também um ponto de

contato com vários aspectos da vida na capital mineira no século XX, abrindo um vasto campo de

pesquisa da sociedade, cultura, política, economia etc.

Outra razão, não menos importante, que aponta para o valor e potencial de pesquisa do acervo é

o fato de que pouca atenção é dada ao patrimônio belo-horizontino. Gomes (2011) coloca as raízes

desse descaso na época da construção da cidade, quando a população do Curral d’El Rey foi substituída

por operários vindos de várias partes e pelos funcionários públicos de Ouro Preto, que não tinham

nenhuma identificação com o novo lugar que estava sendo inventado:

A falta de identificação entre população e cidade manifestou-se através da contínua e profunda

despreocupação com a preservação dos patrimônios urbanístico, arquitetônico e cultural de Belo

Horizonte, vítimas de descaso injustificável. Somente agora, ao iniciar-se seu segundo século como

capital, começa essa situação a ser revertida, em grande parte por se ter, finalmente, fixado uma nova

tradição simbólico-cultural local pela óbvia substituição da população imigrante, forçada ou não, por

uma autóctone, já em segunda ou terceira gerações.10

Dessa “tradição simbólico-cultural local” faz parte uma “cultura sonora” que foi sendo

construída na Cidade ao longo do século passado. E, como vimos acima, local privilegiado para se

aproximar dessa cultura sonora são as peças musicais, principalmente aquelas que se constituem como

obras de arte, porque aglutinam em si tanto os modos de fazer, os materiais e seus usos, quanto

elementos simbólicos que ultrapassam o nível meramente comunicativo da linguagem.11

7 SCHAFER, R. M. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual estado do mais

negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. Trad. Marisa Trench Fonterrada. São Paulo: Editora UNESP,

2001, p.151.

8 SCHAFER, R. M. A afinação do mundo... op. cit., p.70. 9 AMPHOUX, Pascal. Le temps du paysage sonore, quelques critères d’analyse. In: Romano, D. e Sabatini, R. (ed.). I

Tempi del Paesaggio, Atti del workshop tenuto nel Parco di Villa Demidoff. Firenze: Centro di Documentazione

Internazionale sui Parchi Provinicia di Firenze, 2000, p.2. Disponível em

<http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=220>, acessado em 07/10/2014, às 15h52.

10 GOMES, Leonardo José Magalhães. A música da cidade: cartografia musical de Belo Horizonte. Belo Horizonte:

Gomes, 2011, p.50.

11 A pedagoga musical argentina Violeta de Gainza afirma que “[la] música es primordialmente lenguage: cuando en éste

se jerarquizan el contenido o la forma, por su calidad y trascendencia puede dar lugar al arte. Sólo es posible el arte allí

Page 35: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

28

O acervo da Inconfidência tem esse potencial, no entanto a pesquisa ainda está toda por ser

feita. Um universo tão grande e variado de arranjos e composições musicais, seguramente, não será

todo formado de obras de arte. São necessários recortes de pesquisa que focalizem e aprofundem o

material a fim de se descobrirem obras de valor artístico, que possam servir de referência. Por outro

lado, independente do valor artístico de cada obra, o conjunto do acervo, do ponto de vista do estilo, é

bastante homogêneo, o que facilita a nossa aproximação do ideal sonoro da época.

Essa homogeneidade de estilo acontece porque, ao contrário da grande diversidade de

compositores, gêneros musicais, instrumentações e intérpretes presentes no acervo, poucos nomes são

responsáveis pela maior parte dos arranjos, como visto anteriormente. A predominância de poucos

arranjadores garante certa uniformidade de estilo, que compensa a diversidade de compositores,

gêneros, instrumentações e intérpretes. Por sua vez, o equilíbrio dado pelo estilo confere identidade à

representação das paisagens sonoras de Belo Horizonte, que o rádio veiculava através de sua

programação musical. As cores dessas paisagens vão surgir à medida em que se estudar obras

específicas do acervo, buscando características do uso dos instrumentos, da harmonia, das letras das

músicas, ou seja, características que determinam o estilo, e se puder estabelecer relações entre essas

características e o contexto sonoro da Cidade na época.

Como uma amostra do universo sonoro retratado pelo acervo, pinçamos uma obra seguramente

relevante, visto a importância do compositor, que pode nos fornecer um exemplo de paisagem sonora

ideal da Belo Horizonte do período de apogeu dos programas musicais ao vivo da Rádio Inconfidência.

Trata-se da Valsa,12

de Radamés Gnattali (1906-1988).13

Embora não seja de compositor mineiro ou

residente aqui, esta Valsa apresenta características que apontam para o ideal de modernidade e

progresso que se aspirava tanto em Belo Horizonte, como em todo o País. É oportuno notar a esse

respeito que o período mais intenso de produção de arranjos na Inconfidência praticamente coincide

com o governo do presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), época tida como de desenvolvimento

econômico e estabilidade política.

A Valsa possui a forma A B A. A primeira parte, embora tenha um caráter geral de valsa

brasileira,14

não apresenta a singela da música popular. O andamento lento (está indicado devagar na

partitura) e muitos legati, tanto na melodia principal como no acompanhamento, tornam a textura

bastante densa e pesada. Acordes dissonantes, cromatismos e melodias recortadas com muitos saltos

dão dramaticidade ao trecho. Tudo isso passa uma ideia de sofisticação, como se a valsa chorosa e

caseira (e com ela o estilo de vida que ela representa), mais próxima de uma realidade rural, tivesse

sido substituída por outra valsa de maneiras requintadas, aristocratizada. Os acordes cheios e os legati

donde existe previamente un linguaje.” GAINZA, Violeta Hemsy de. El rescate de la pedagogia musical: conferencias,

escritos, entrevistas. Buenos Aires: Lumen, 2013, p.65.

12 A referência no catálogo é RI 100-09.

13 Compositor, arranjador e pianista. Nascido em Porto Alegre, trabalhou durante trinta anos na Rádio Nacional, no Rio de

Janeiro. É autor de uma grande obra que transita entre o erudito e o popular. MARIZ, Vasco. História da música no Brasil.

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p.263-269.

14 De acordo com Bruno Kiefer, a valsa brasileira apresenta dois aspectos marcantes: “a presença quase essencial do clima modinheiro, ora mais, ora menos disfarçado, em versões mais brilhantes ou mais enfáticas, mais dolentes ou mais

brincalhonas; a presença praticamente constante do baixo cantante (o baixo dos violões seresteiros de saudosos tempos).”

KIEFER, Bruno. Música e dança popular: sua influência na música erudita. 3.ed. Porto Alegre: Movimento, 1990, p.15.

Quanto ao “clima modinheiro”, este consistiria de características melódico-harmônicas, tais como: uso de cadências

femininas nos finais de frases, membros de frase, incisos ou fragmentos menores; uso de fragmentos melódicos curtos,

separados por pausas; predominância de linhas melódicas descendentes (tristeza), com notas agudas atingidas por saltos ou

arpejos (suspiros), como uma “sequência de suspiros amorosos”; caráter intimista, singelo, doce e saudoso. KIEFER, Bruno.

A modinha e o lundu: duas raízes da música popular brasileira. 2.ed. Porto Alegre: Movimento, 1986, p.24.

Page 36: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

29

podem ser relacionados com o peso da aristocracia, enquanto a elegância estaria nas pausas que iniciam

as frases, assim como nos finais nos tempos fracos dos compassos.

A segunda parte tem um caráter oposto, muito mais leve, mas mantém o tom sério e elegante,

mesmo quando brinca com a oposição staccato – legato. Apresenta uma textura mais rarefeita e um

andamento mais acelerado (vivo). Podemos associar essa parte central ao otimismo que toma conta do

pós-guerra, ao progresso trazido pela industrialização e pelo novo. O anseio pelo moderno pode ser

notado ainda pelo uso do cromatismo e pela sofisticação da textura, elementos que afastam da ideia

despretensiosa da vida do interior. Terminada a parte B, é reexposta a parte A.

Concluindo, nosso objetivo foi apresentar o Acervo de Partituras da Rádio Inconfidência,

ressaltando a sua importância para um estudo da música e seu contexto. Espera-se com isso atrair o

interesse de pesquisadores e músicos, a fim de promover a vitalização do material ali encontrado, bem

como aprofundar a discussão sobre o diálogo entre os sons e a cidade, seus ambientes, modos de ouvir

e pensar.

Page 37: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

30

Gráfico 1: produção de arranjos musicais

Gráfico 2: Arranjadores

Page 38: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

31

Gráfico 3: compositores

Page 39: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

32

O Impressionismo de Claude Debussy na obra de Heitor Villa-

Lobos como expressão do modernismo carioca

The Impressionism of Claude Debussy on the work of Heitor Villa -Lobos as an expression of

modernism carioca

Loque Arcanjo Júnior

Resumo: Claude Debussy (1862-1918) foi o compositor europeu que predominou no repertório

dos concertos e recitais na cidade do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. Suas obras

chocaram o público ouvinte pelo uso não funcional dos acordes, pelas progressões de acordes

dissonantes e outras inovações. Associar o impressionismo musical do compositor francês ao

modernismo carioca é um caminho de análise ainda não explorado pela historiografia que tratou da

presença da linguagem musical deste músico nas composições de Heitor Villa-Lobos (1887-1959). As

renovações promovidas por Debussy na estrutura harmônica da música ocidental foram bem aceitas no

universo sonoro carioca daquele contexto. Esta aceitação está conectada às mudanças significativas na

sensibilidade auditiva própria do cenário urbano/sonoro da Belle Époque na cidade do Rio de Janeiro:

primado do ouvido frente às regras e formas preestabelecidas; uma nova paisagem sonora como

expressão da modernidade urbana, valorização das alteridades musicais, seja da música medieval,

renascentista ou extra europeias. Desta forma, a presença do impressionismo debussyniano na obra do

compositor brasileiro é estudada numa perspectiva que valoriza diversos significados atribuídos

à linguagem musical em relação ao modernismo musical de Villa-Lobos.

Abstract: Claude Debussy (1862-1918) was a European composer who predominated in the

repertoire of concerts and recitals in the city of Rio de Janeiro in the early decades of the twentieth

century. His works have shocked the listening public at no functional use of the chords, the dissonant

chords and progressions of other innovations. Associate musical impressionism French composer to

Rio modernism is a way of analyzing untapped by historiography which dealt with the presence of the

musical language of this musician in the compositions of Heitor Villa-Lobos (1887-1959). The

renovations promoted by Debussy in the harmonic structure of Western music were well accepted in

the Rio sound universe that context. This acceptance is connected to significant changes in hearing

sensitivity own urban setting / sound of the Belle Époque in the city of Rio de Janeiro: the primacy of

the ear opposite to the pre-established rules and forms; a new sonic landscape as an expression of urban

modernity, musical appreciation of otherness, is the medieval, Renaissance or extra European music.

Thus, the presence of debussyniano Impressionism in the work of the Brazilian composer is studied

from a perspective that values different meanings attributed to the musical language in relation to

musical modernism of Villa-Lobos.

Debussy foi o compositor que predominou no repertório dos concertos e recitais no Rio de

Janeiro nas primeiras décadas. Suas obras chocaram o público ouvinte pelo uso não funcional dos

acordes, pelas progressões de acordes dissonantes e outras inovações. No ano de 1908, a apresentação

na cidade de L`Après-midi dùn faune, de Debussy, foi regida por Francisco Braga, numa série de

concertos organizados por Alberto Nepomuceno quando das comemorações do centenário da abertura

dos Portos.

Page 40: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

33

A receptividade e o predomínio do impressionismo na obra de Villa-Lobos estão diretamente

conectados à difusão da obra de Debussy na cidade do Rio de Janeiro. Se nos catálogos da Casa Arthur

Napoleão/Sampaio Araújo, de 1915, nota-se que as únicas peças publicadas eram os Arabesques; em

1920, a mesma editora publicou algumas peças da Estampes e algumas peças dos Preludios, além de

oferecer em suas lojas grandes quantidades de partituras importadas de diversos músicos franceses.1

Para Gomes (1999), a cidade do Rio de Janeiro, a partir de seu papel de capital, tornava-se,

entre os anos de 1900 e 1930, um espaço de atração para intelectuais e músicos de várias partes do

Brasil e do mundo. Esta condição de capital facilitava e potencializava as possibilidades de

comunicação da cidade e colocava seus intelectuais como referências para grandes transformações. Por

exemplo, no campo das diferentes propostas estéticas, construídas por meio de espaços de

sociabilidade. No caso específico de Villa-Lobos, a casa dos Velloso-Guerra, que operava como um

salão parisiense, e as rodas de choro foram fundamentais para a construção do modernismo naquela

cidade. Estas propostas estéticas, construídas num processo de sociabilidade, estão diretamente ligadas

à construção de diferentes projetos que, ao tomar uma conotação nacionalizante, desenvolviam,

também, formas de imaginar a nação.

De acordo com Fernando Kein, no Rio de janeiro de fins do século XIX, o que Schopenhauer

representava para a filosofia, Baudelaire representava para o texto literário simbolista. O Rio de Janeiro

imaginado pela literatura, povoado pelos personagens construídos ao estilo de Mallarmé e Baudelaire,

está presente nas obras de Olavo Bilac, Lima Barreto e Ronald de Carvalho. O simbolismo era uma das

expressivas traduções do clima que envolvia a construção do modernismo literário carioca. Renato

Almeida considerava o modernismo carioca como revolucionário por vias simbolistas. Revolução que

colocava o Rio na vanguarda e como centro da expressão de uma nacionalidade.2 Na poesia, o

simbolismo, em contraposição ao naturalismo, buscava a expressão de um sentimento novo e libertava

o verbo dos rigores estabelecidos por meio da busca de uma musicalidade. Esta união entre música e

literatura eram características simbolistas que, como dito anteriormente, aproximavam os simbolistas

de um misticismo e de formas artísticas cheias de hipersensibilidade. E seriam inovadores justamente

neste sentido espiritualista, manejando instrumentos que buscavam comover, tocar o público, como a

música de Debussy3.

Associar o simbolismo da literatura de Charles Baudelaire e da música de Debussy ao

modernismo literário carioca é um caminho de análise ainda não explorado pela historiografia que

tratou da presença da obra deste compositor francês nas peças de Villa-Lobos. O que impressiona os

sentidos era fundamental tanto para Debussy quanto para os compositores do Grupo dos Seis. As

renovações promovidas por Debussy na estrutura harmônica da música ocidental estão ligadas às

mudanças significativas na sensibilidade auditiva própria deste contexto: primado do ouvido, frente às

regras e formas preestabelecidas; valorização das alteridades musicais, seja da música medieval,

renascentista ou extra-europeias.

Do ponto de vista técnico-harmônico, a partir de uma decodificação de natureza técnico-estética

que destaca quais os mecanismos formais específicos mobilizados pela linguagem musical

propriamente dita, podemos dizer que esta ruptura musical se apresenta a partir das seguintes

1 CORRÊA DO LAGO, M. A. Darius Milhaud e o Brasil: o olhar do viajante, através dos seus textos (1917-

1949). São Paulo: USP, 2009. Monografia. Instituto de Estudos Brasileiros.

2 GOMES, A. C. Essa gente do Rio... Modernismo e Nacionalismo. Rio de Janeiro: FGV, 1999.

3 A Revista Fon-Fon! surgiu numa fase de grande mudança na imprensa brasileira, quando, nos fins do século XIX, a

imprensa artesanal foi substituída pela industrial. Ela se aproximava, pouco a pouco, dos padrões e das características

peculiares a uma sociedade burguesa, estampando o esnobismo carioca e tecendo críticas na descrição da elite do Rio de

Janeiro. A Fon-Fon! circulou de 13 de abril de 1907 a 28 de dezembro de 1945.

Page 41: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

34

propriedades: a incorporação de novos acordes até então tidos como dissonantes (acordes de 7ª, 9ª, 11ª

e 13ª; acordes por superposição de 4ª); utilização autônoma dos acordes mais independentes das

funções harmônicas que desempenhavam na linguagem tradicional. Desvinculados de qualquer

necessidade de preparação e resolução. Como exemplo, a incorporação de acordes paralelos (os quais

representam uma transgressão à tradicional regra de proibição das 5ª paralelas); relativo distanciamento

do modalismo – tradicionais modos Maior e Menor – e incorporação dos modos litúrgicos,

pentatônicos exóticos; utilização sistemática da escala de tons inteiros.

Apesar de não ter sido problematizado historiograficamente em relação ao modernismo e ao

nacionalismo musical, as conexões entre Villa-Lobos e o impressionismo simbolista de Debussy já

foram identificadas pela musicologia e são bastante conhecidas. De acordo com Eurico Nogueira

França:

Para mostrar a relação entre Villa-Lobos e Debussy, vale

estabelecer uma comparação entre os cinco primeiros compassos da

Ballade de Debussy, para piano, e os compassos de abertura da primeira

Sonata-Fantasia. Se executarmos em sequência os dois exemplos, o

começo da Ballade serve de introdução à peça de Villa-Lobos.4

O Trio Para Piano, Violino e Violoncelo que estreou do dia 12 de novembro de 1919, no Teatro

Municipal do Rio de Janeiro, e foi executado durante a Semana de Arte Moderna de São Paulo, é, por

todos os títulos, francês, como Debussy (como exemplo, as escalas por tons). Nesta obra, encontramos

também a profusão de acordes de 9ª, 11ª, e 13ª e quintas paralelas no baixo. Na mesma direção, na

Sonata nº 2 para violoncelo e piano, de 1916, obra executada no primeiro festival da Semana paulista,

nota-se a presença da escala de tons inteiros, colocando à mostra a influência de Debussy que se

expressa também pela presença constante dos acordes de 7ª e 9ª, dos acordes dissonantes paralelos e

passagens com quintas paralelas no baixo5.

Como todos os grandes músicos eruditos de sua geração, Villa-Lobos iniciou sua carreira de

compositor assimilando as técnicas herdadas do Romantismo no Instituto Nacional de Música. Em suas

peças, como o Canto do Cisne Negro, composta no Rio de Janeiro, no ano de 1917 (para violoncelo e

piano), o simbolismo se expressa de forma sensível. Esta peça faz parte do Poema Bailado-Sinfônico

Naufrágio de Kleônicos, escrita em 1917, originalmente para orquestra de cordas, sopros e percussão.

A obra estreou no dia 15 de agosto de 1918, no teatro Municipal do Rio de Janeiro, por uma orquestra

formada por 85 professores, patrocinada pela Associação Brasileira de Imprensa. O programa foi

escrito por Leo Teixeira Filho6.

O Canto do Cisne Negro foi transcrito para piano e violoncelo um ano depois. Esta obra é muito

semelhante a uma obra intitulada O Cisne do compositor francês Camile Saint-Saëns que esteve no Rio

de Janeiro no início do século para uma série de concertos. Nesta peça, notam-se as principais

4 FRANÇA, E. N.. A Evolução de Villa-Lobos na Música de Câmara. In: MEC/Museu Villa-Lobos. Rio de Janeiro, 1976.

5 Kiefer aponta em diversas outras composições de Villa-Lobos a presença marcante da música de Debussy.

6 Apesar de serem adotados por compositores alemães, tais como Schumam e Brahms, os Poemas Sinfônicos tonais de

Debussy são interpretados por Everdell como uma reação à música germânica, pois não eram guiados por um tipo de lógica

musical inevitável, caminho para o atonalismo, como propunham os alemães. (EVERDELL, 2000, p. 215). Todos os dados

sobre as datas de estreias das obras de Villa-Lobos, seus interpretes, locais dos concertos e orquestração contidos nesta tese

foram fornecidos pelo catálogo do Museu Villa-Lobos: ver: MUSEU VILLA-LOBOS, Villa-Lobos: sua obra, 3ª Ed revista,

atualizada e aumentada. Rio de Janeiro: MinC-Sphan/Pró-memória/Museu Villa-Lobos, 1989.

Page 42: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

35

características valorizadas pelo modernismo simbolista, tanto pela literatura quanto pela música:

misticismo e formas artísticas cheias de hipersensibilidade. Os simbolistas seriam inovadores, de

acordo com Gomes (1999), justamente neste sentido espiritualista, manejando instrumentos que

buscavam comover, tocar o público.

Tanto na obra de Villa-Lobos (PARTITURA 2) quanto naquela do compositor francês

(PARTITURA 1) estas características são expressas pela sonoridade que remete de forma imaginária

aos movimentos das águas provocadas pelo cisne. A melodia lenta em legatto, desenhada pelo

violoncelo, acompanhada pelos arpejos bem ritmados do piano, criam uma atmosfera própria a este

modernismo. A sonoridade, ao expressar o movimento lento do cisne remete à impressão visual do

espelho de um lago “cortado” pelo movimento do cisne7.

Sob o ponto de vista formal, já nos compassos iniciais de O canto do cisne negro, notam-se

características impressionistas de Villa-Lobos que não estão presentes na música do compositor

francês: “a melodia do violoncelo inicia com MI-SOL, sonoridade que ressoa nas notas centrais do

arpejo realizado pelo piano (LÁ-DÓ-MI-SOL-LÁ-DÓ MI). Desta forma, a “melodia” se apresenta

mais como uma forma de apresentação do material, provocando uma sonoridade que se aproxima do

simbolismo de Debussy”.8

Em relação à música alemã do século XIX, em especial à cultura orquestral wagneriana, as

transformações orquestrais e harmônicas impressionistas da música francesa resultaram, na

consolidação de uma nova sensibilidade auditiva. Esta sensibilidade tinha como um de seus marcos a

peça de Debussy intitulada Prelude a I`apres-midi dùn faune (Prelúdio para tarde de um fauno,

composta em 1894 e baseada num poema simbolista de Stéphane Mallarmé intitulado Le Faune,

publicado em 1876. Debussy procurou caracterizar as impressões sensitivas narradas no poema, por

meio do desenho orquestral e da arquitetura harmônica que provocassem as emoções, impressões

imagéticas e sonoras que trouxessem à tona a força da experiência da tradição e da memória em um

mundo assolado por acúmulo de informações, sensações e velocidade. É possível inferir que a intenção

de Debussy, ao escrever o referido Prelúdio, era a composição de uma suíte, pois, apesar de ter se

tornado uma forma independente, o prelúdio, enquanto forma musical, foi criado para compor uma das

partes de uma suíte orquestral.

Desde 1864-1865, Hérodiade e Le Faune, duas das principais

obras de Mallarmé, foram escritas, na sua forma primeira, tendo em vista

os palcos do Théâtre-Français mas logo aí foram recusadas por De

Banville e Coquelin que nelas não encontraram o imperioso 'enredo

exigido pelo público'. O próprio poeta cedo se deparou com inúmeras

aporias na concepção das mesmas. A sua visão depurada e sugestiva de

teatro exigia para Hérodiade uma dimensão de mistério, intimamente

ligada a uma 'poética do efeito' os elementos referenciais característicos

do gênero que a seu ver inibiam a capacidade imaginativa do espectador.

O refinamento musical do verso livre do Fauno – traço que se tornaria,

vinte anos mais tarde, um dos principais leitmotiv da estética simbolista –

igualmente se apresentou como um dilema fundamental, uma vez que

exigia e simultaneamente repelia a forma dramática.9

7 O Cisne é o título de um dos poemas escrito por Charles Baudelaire em 1º de Janeiro de 1860 na coetânea Quadros

Parisiensens que compõem a obra As Flores do Mal.

8 SALLES, P. T. Villa-Lobos: Processos composicionais. Campinas: UNICAMP, 2011.

9 CABRAL, Maria de Jesus. Stéphane Mallarmé, um moderno clássico – notas sobre “Erechtheus.

Page 43: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

36

Não é por acaso que o segundo movimento da Suíte para Cordas, composta por Villa-Lobos

entre 1912 e 1913, traz o título de “Misteriosa”. Esta obra estreou no Rio de Janeiro no dia 31 de julho

de 1915, com a Orquestra da Sociedade de Concertos Sinfônicos, sob a regência do maestro Francisco

Braga. A linguagem musical desta peça é predominantemente debussyniana. No tema inicial deste

movimento da suíte, que se desenvolve de forma cíclica durante todo movimento, a dinâmica

desenvolvida pelos violinos e pelos violoncelos alternam incessantemente crescendos e diminuendos

com contrastes bem fortes. A sonoridade fica a cargo da orquestração, muito mais do que a questão

rítmica ou textural, o que aponta para uma valorização das sensações que passa em especial por certa

obscuridade.

O diálogo entre música e literatura que se apresenta por meio de um sentido vago e de certa

obscuridade eram características do simbolismo. Fazer ver e fazer ouvir por meio de um texto literário

é sentir! No campo da literatura, o texto simbolista apresentava ao leitor: mulheres alvas, a sedução

pela morte, o capricho da meia luz, o fascínio pelo instantâneo, a sensibilidade ao gosto, ao cheiro e,

também, aos sons. Para Monica Velloso, à mesma maneira de Baudelaire que, na leitura de Walter

Benjamin, prenunciara com arguta visão e sensibilidade, os efeitos arrasadores da sociedade industrial,

mais que estar atento a estes efeitos, o artista deveria pressentir os movimentos para poder responder

com precisão exata à precariedade da existência. A partir do duelo e dos choques com o mundo

externo, o artista compõe um quadro de ambiguidades expressas em sua própria obra. Do mesmo modo

que o flaneur e o voyeur eram representados na figura do poeta ao observar o movimento subterrâneo

da realidade urbana e moderna, cabia ao músico captar, por meio dos sons, os lampejos sonoros que

emergiam entre o antigo e o moderno.10

Epigramas Irônicos e Sentimentais, com texto de Ronald de Carvalho, é outra peça na qual

ecoam os sons deste universo cultural construído pela linguagem sonora simbolista carioca. De acordo

com Kiefer (1981), Villa-Lobos musicou oito epigramas de Ronald de Carvalho e os dedicou à Maria

Emma. A primeira canção deste ciclo para canto e piano, Eis a Vida!, foi apresentada em primeira

audição mundial durante a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo, no dia 17 de fevereiro de

1922, por Maria Emma (canto) e Lucília Villa-Lobos (piano). Este ciclo foi apresentado na íntegra em

primeira audição mundial somente dois anos depois por Vera Janacopulos (canto) e Souza Lima

(piano), na Salle des Agriculteurs, no dia 30 de maio de 1924, em Paris. Segundo a partitura original

para canto e orquestra, os Epigramas Irônicos e Sentimentais foram compostos em 1921, porém, consta

na partitura editada para canto e piano duas datas, sendo as quatro primeiras de 1921 e as quatro

últimas de 1923.

O ciclo dos Epigramas Irônicos e Sentimentais revela uma

unidade estrutural harmônica em todas as canções que é mantida pela

presença das imagens poéticas e dos personagens. A melodia do canto é

marcada pela presença do narrador e foram utilizados elementos da

escrita musical, características do período modernista, que são as

escalas hexatônicas e as escalas cromáticas. Sob o ponto de vista da

poesia em relação à música, os quatro primeiros Epigramas apresentam

elementos descritivos, sendo as poesias relacionadas com elementos da

natureza, no qual Villa-Lobos utiliza configurações sonoras e texturas

específicas para ilustrar as imagens poéticas e personagens, sustentados

Tragédie par Swinburne” (1876). MÁTHESIS 14 2005 169-187.

10 VELLOSO, Mônica Pimenta. História e Modernismo. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

Page 44: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

37

por um plano de fundo que dá suporte para outros elementos musicais se

desenvolverem através de personagens descritos sonoramente.11

Ronald de Carvalho (1893-1935) era poeta e ensaísta, e participou ativamente na Semana de

Arte Moderna de São Paulo. De acordo com Baggio, o escritor viveu em Paris e em Lisboa entre os

anos de 1913 e 1914. Em Paris, foi discípulo de Henri Bergson, de quem herdou a crítica ao

cientificismo e ao materialismo, além da defesa dos fatores espirituais e da intuição na experiência

humana.

“Na capital francesa, publicou seu livro de estreia, Luz gloriosa,

reunião de poemas marcados por um “estilo híbrido entre o

neoparnasianismo [...] e o neo-simbolismo”, tão frequente na produção

poética do período. De acordo com Alexei Bueno, em outros países e no

Brasil, com Manuel Bandeira e Cecília Meireles, a melhor parte do

modernismo saiu da experiência simbolista”.12

Sob o ponto de vista representacional, dentre os temas utilizados por Villa-Lobos em suas

peças, a valorização desta sensibilidade fica explícita em sua peça para piano e violoncelo intitulada

Sonhar. Obra escrita no Rio de Janeiro, em 1914, Sonhar, uma pequena peça com duração de dois

minutos, aos moldes das peças em miniaturas de Satie, como a Gnossiennes foi executada no dia 29 de

janeiro de 1915, no Teatro D. Eugênia, Nova Friburgo, tendo o casal Lucília – ao piano, e Heitor Villa-

Lobos – ao violoncelo.

A retomada à temática do sonho, em Sonho de uma noite de verão, de Ronald de Carvalho, que

compõe Os Epigramas, explicita novamente as sensações do universo cultural simbolista carioca:

Louca mariposa bate na vidraça...

Vem da noite enorme, vem da noite morna, cheia de perfumes...

Fora tudo dorme... Que silêncio enorme (falado)

Podam (sic) pelas moitas leves vaga-lumes.

Louca mariposa bate na vidraça...

Como as horas fogem, como a vida passa...

Para musicar este poema, Villa-Lobos utilizou o descritivismo musical que neste universo

literário toma um sentido muito significativo. A música descritiva consiste na organização oposta à

música pura, esta se refere a uma tipologia de composições que exploram a capacidade sonora interna,

sem recorrer aos sons externos dos instrumentos, tais como os sons de pássaros, de outros elementos da

natureza como expressão do nacional. De acordo com a definição de Jorge Coli:

A música descritiva é “fechada”, ela segue um programa

estruturado – e mesmo, poderíamos acrescentar aquilo que chamaríamos

de “univocidade sentimental”, tão própria dos românticos. Para tanto

precisa de uma organização recorrente de temas “significantes”, de

11 MATTOS, A. R. Epigramas Irônicos e Sentimentais e Modinhas e Cancões – Álbum n° 2: uma proposta analítica,

comparativa e interpretativa. ANPPOM, 2007.

12 BAGGIO, Kátia G. Ronald de Carvalho e Toda a América: diplomacia, ensaísmo, poesia e impressões de viagem na

sociabilidade intelectual entre o Brasil e a Hispano-América. In: BEIRED, José Luis Bendicho; CAPELATO, Maria

Helena; PRADO, Maria Ligia Coelho. (Org.). Intercâmbios políticos e mediações culturais nas Américas. 1ed.Assis-SP;

São Paulo: FCL-Assis-UNESP; LEHA-FFLCH-USP, e-book - site: www.fflch.usp.br/dh/leha, 2010, v. , p. 143-190.

Page 45: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

38

timbres, de ritmos, ligados a processos imitativos, que recriem diante de

nós a tempestade, o galope, o marulho do mar, ou mesmo o amor, o ódio,

a piedade, etc.13.

Apesar de não problematizar historiograficamente a obra de Villa-Lobos e focar apenas o ponto

de vista estritamente estético-musical, a análise de Amarillis Mattos é muito significativa, pois, o

descritivismo das sensações visualizadas no poema de Ronald de Carvalho aponta para as

características próprias ao modernismo simbolista literário carioca que são expressas na obra de Villa-

Lobos:

Esta é uma canção descritiva, na qual a música está diretamente

ligada à poesia. O agente do discurso musical está presente na descrição

que o narrador faz dos elementos da natureza como a noite silenciosa,

caracterizada pelos seus perfumes e temperatura, além dos insetos

noturnos com seus voos característicos e o relógio marcando o tempo.

Todos estes personagens citados, o relógio, os insetos, como a mariposa

e o vaga-lume, são descritos musicalmente através das configurações

sonoras caracterizadas por texturas específicas no acompanhamento do

piano, tendo como plano de fundo a presença da noite. Para chegar a

esse resultado sonoro descritivo, Villa-Lobos utilizou determinadas

sequencias intervalares.14

A frase inicial da introdução apresenta uma série indicada por uma sequencia cromática (dó -

réb - ré - mi), “sendo réb-1 e réb1 na mão esquerda e dó3 - mi3 na mão direita do piano.” Nota-se neste

trecho a representação sonora da noite desenvolvida “pela mão esquerda do piano, com uma sucessão

das notas réb-1 e réb1”, que se alternam num ritmo desenhado por de quiálteras de colcheias. “Na mão

direita, uma tríade em intervalo de terça maior em mínimas (dó3 - mi3) tocada no terceiro tempo e

ligada ao compasso seguinte sugere o relógio como primeiro personagem com suas badaladas contando

o tempo.” (PARTITURA 3).

Partindo para outra clivagem da análise desta obra de Villa-Lobos, o relógio pode ser

interpretado aqui como uma expressão de uma nova relação com o tempo baseada na racionalidade

científica captada pela linguagem musical e também expressa na poesia de Charles Baudelaire que

explicita a resistência e o conflito entre tradição e modernidade:

Relógio! Deus sinistro, assustador e calvo

E cujo dedo ameaça a nos dizer: Recorda!

O Prazer é uma bruma a buscar a amplidão

Tal sílfide que morre além da onda mais fria;

Cada instante destrói um pouco da alegria

Que a cada homem se deu para toda a estação.

13 Sobre este aspecto, o Trenzinho do Caipira, quarto movimento da Bachianas Brasileiras n° 2, bem como outras diversas

composições de Villa-Lobos nas quais ele se expressava em termos nacionais, poderia ser interpretado como modelo de

música descritiva. No Trenzinho do Caipira, por exemplo, Villa-Lobos tentou reproduzir, orquestralmente, a sonoridade do

apito, dos trilhos, da ferragem, dos movimentos de umalocomotiva que expressassem afetivamente uma brasilidade. O

compositor já procedera descritivamente em diversas outras obras. COLI, J. Música final: Mário de Andrade e sua coluna

jornalística Mundo Musical. Campinas, São Paulo: Unicamp, 1998.

14 MATTOS, A. R. Epigramas Irônicos e Sentimentais e Modinhas e Cancões – Álbum n° 2: uma proposta analítica,

comparativa e interpretativa. ANPPOM, 2007.

Page 46: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

39

Por hora mais de três mil vezes, o Segundo

Murmura: Lembra então!

Lembra então!

O minuto é uma ganga, ó frívolo mortal,

De que não deixarás de extrair todo o ouro!

Lembra então que este Tempo é jogador.

Numa lei de ganhar, perene e sem trapaça.

Lembra então como a noite aumenta e o dia passa,

Tem sempre sede o abismo.

Mas o divino Acaso, ou bem cedo ou mais tarde,

Ou a virtude augusta,

Ou o próprio Remorso, ou o abrigo final

Ou tudo te dirá: “Morre, é noite, covarde!”15

Ao se referir a Villa-Lobos, Ronald de Carvalho atribui ao músico alguns traços que o vinculam

ao simbolismo carioca, movido por este universo imagético comum à obra baudelaireana difundida no

Rio:

Ele compreende a realidade como uma sucessão contínua de

instantes, onde cada instante se degrada em um torvelinho de momentos

infinitos. Ele não quer ser novo nem antigo, mas simplesmente Villa-

Lobos. Para exprimir este turbilhão vital, inventa ritmos que os motivos

cotidianos lhe sugerem. Sua lógica esta na forma que, de espaço a

espaço, surge enriquecida e renovada da sua sensibilidade.16

Em artigo publicado por Coelho Netto, em “A Gazeta”, no ano de 1925, o literato cita um

trecho de uma entrevista concedida por Villa-Lobos à revista Nosotros, de Buenos Aires. A fala de

Villa-Lobos o vincula à perspectiva simbolista apresentada por Ronald de Carvalho ao afirmar que:

Não sou músico, sou um artista que serve dos sons para

exteriorizar a impressão que qualquer episódio da natureza ou da vida

lhe surgira, como empregaria tinta ou mármore se tivesse aptidão

plástica. Para mim a música não é um fim, senão um meio, um veiculo

que me valho para traduzir e transmitir minhas emoções, os meus

diferentes estágios d'alma. Estes, porém, e aquelas produzem-se por

efeito de algum espetáculo que fira a minha sensibilidade, que me excite

a imaginação; um plácido crepúsculo, um cataclismo, uma dança

selvagem... apresentem-me um cozinheiro e se eu nele achar qualquer

cousa de interesse, descreve-lo-ei por meio da música. (NETTO, 1966, p.

49, grifamos).

15 BAUDELAIRE, C. As Flores do Mal. Tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira. Rio de Janerio: Nova

Fronteira,1985, p. 313.

16 CARVALHO, Ronald de. Villa-Lobos. In: Presença de Villa-Lobos, 8 v. Rio de Janeiro. MEC/Museu Villa-Lobos,

1969.

Page 47: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

40

Tanto nos Epigramas Irônicos e Sentimentais quanto em sua fala percebemos a adesão de Villa-

Lobos ao descritivismo musical. O procedimento descritivo no campo da música consiste na habilidade

do compositor em construir uma arquitetura sonora como um veículo de ideias e emoções externas à

música. Na obra de Villa-Lobos, a presença do som do relógio, dos insetos, como a mariposa e o vaga-

lume, demonstra a adesão dele a este procedimento composicional. Procedimento este que estava no

centro dos debates do modernismo no Brasil a partir daquele momento, pois Mário Andrade defendia, a

partir de seu Prefácio Interessantíssimo, que a modernidade da linguagem poética e musical estaria na

estrutura, nos procedimentos harmônicos e polifônicos da música, na métrica, ao contrário de Coelho

Neto que “exaltava a música de Villa-Lobos pelo lado descritivo” (WISNIK, 1983, p. 78).

Ao utilizar termos que evocam a sensibilidade individual e a valorização da imaginação, Villa-

Lobos externalizou suas angústias num contexto no qual a imaginação literária e musical, muitas vezes,

rebelava-se contra a ordem científico-burguesa, ocasionando um enriquecimento das percepções

sensitivas do mundo social que deixavam de ser como algo exterior e consensual. Na mesma direção,

ao se expressar sobre o conceito de arte, o músico afirmou, em 1930, que o “homem no terreno prático

da vida musical, deve somente experimentar a sensação fisiológica de ouvir sem a fixação ao

pensamento, deixando todos os sentidos vibrarem na sua sensibilidade orgânica”17

Outra ligação entre Villa-Lobos e a música francesa que compõe seu modernismo no Rio, diz

respeito à utilização da forma cíclica desenvolvida por compositores como Mendelssohn, Schumann,

Liszt e Franck e teorizada por Vincent D`Indy. Salles, ao destacar e analisar a presença da forma cíclica

no Quarteto de Cordas nº 02 (1915), de Villa-Lobos (que estreou no dia 3 de fevereiro de 1917, no

Riotendo, como violinistas Judith Barcellos e Dagmar Gitahy; Orlando Frederico na viola e Alfredo

Gomes no violoncelo), afirma que:

As obras de Franck e Debussy foram importantes referências para

a formação do estilo de Villa-Lobos em seu período inicial. O método

composicional de Franck foi analisado e comentado por Vincent D’Indy

em seu Cours de Composition Musicale (1912), livro que Villa-Lobos

estudou em seus anos de formação. E a música de Debussy, que chegou

aos ouvidos de Villa-Lobos por volta de 1911, contribuiu decisivamente

para sua concepção harmônica e formal. O quarteto de cordas de Ravel,

composto em 1903, também pode ser considerado provável influência,

embora não existam registros tão significativos quanto os apontados

para Franck, d’Indy e Debussy.18

.

De acordo com Salles, a sonata cíclica é um conceito modificado da sonata clássica pelos

compositores românticos do século XIX. Os processos de transformação dos motivos passam a ser

mais importantes do que, por exemplo, as mudanças de tonalidades. Apesar disso, a ideia de variação

continua dando uma ideia de unidade e de textualidade mais condensada, resultando num efeito quase

hipnótico. Em outras palavras, a expressão forma cíclica pode ser aplicada a obras musicais em que o

mesmo material temático ocorre em diferentes movimentos. No século XIX, os compositores usaram

princípios cíclicos em nome da unidade.

17 VILLA-LOBOS, H. Minha Filosofia. In: Presença de Villa-Lobos. 4º volume. Rio de Janeiro: MEC/MuseuVilla-Lobos,

1969 [1957], p. 119.

18 SALLES, P. T. Villa-Lobos: Processos composicionais. Campinas: UNICAMP, 2011.

Page 48: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

41

Sem buscar as características históricas, Salles analisou a presença da forma cíclica em duas

obras de Villa-Lobos. No quarteto de cordas já mencionado e na Sonata-Fantasia para violino e piano,

escrita por Villa-Lobos em 1912, na qual o método de desenvolvimento temático usado por ele é muito

próximo da sonata em lá maior de César Franck. A peça estreou no Rio de Janeiro no dia 3 de

dezembro de 1917, no Salão Nobre do Jornal do Comércio, com Judith Barcelos no violoncelo e

Lucília Villa-Lobos ao piano. Apesar de possuir apenas um movimento, a forma cíclica fica clara ao se

perceber que:

A transição da introdução para o primeiro tema é exemplar: o

piano desenha dois arpejos, uma tríade menor e outra diminuta

[PARTITURA 4]. Esta mesma estrutura reaparece transformada quando

o violino apresenta o primeiro tema, em resposta a aparição dele no

piano. No compasso 29 há um arpejo descendente em SOL menor que

leva a um acorde de MI menor com sexta acrescentada, o qual pode ser

considerado dó diminuto, reproduzindo ciclicamente a relação

harmônica da introdução onde um acorde perfeito é seguido por um

dissonante. Transformações semelhantes ocorrem ao longo de toda

peça.19

Entre outras obras, percebe-se a adesão de Villa-Lobos à forma cíclica, na Sinfonia nº 1, nos

Quartetos de cordas nº 1 e nº 3 (1915 e 1916), e na Pequena Suíte para violoncelo e piano (1917). A

suíte se divide em seis movimentos: Romancette, Legendária, Harmonias Soltas, Melodia e Gavotte-

Scherzo. Sua estreia aconteceu em 5 de janeiro de 1919, no Salão Nobre da Associação dos

Empregados do Comércio. No Romancette, o tema principal é iniciado pelo violoncelo e logo repetido

pelo piano e é desta maneira que a peça se dá ao longo de todos os compassos: na repetição incessante

do tema inicial na busca daquela forma hipnótica própria da forma cíclica desenvolvida por Franck e

teorizada por D`Indy.

19 SALLES, P. T. Quarteto de Cordas nº 02 de Villa-Lobos: diálogo com a forma cíclica de Franck, Debussy e Ravel.

Revista Música Hodie. Goiânia, v. 12, n.1, p. 25-43, 2012.

Page 49: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

42

Partitura 1 – Trecho inicial de Le Cigne – de Saint-Saëns

Page 50: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

43

Partitura 2 – Trecho inicial de O Canto do Cisne Negro – Villa-Lobos

Fonte: Salles, 2011, p. 21.

Page 51: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

44

Partitura 3 - Epigramas Irônicos e Sentimental

Partitura 4 – Início da Sonata-Fantasia nº 1 (1912)

Fonte: Salles, 2011, p. 23.

Page 52: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

45

A Música do número sonoro, do som acústico e da linguagem

falada

The Sound of music number, acoustic sound and spoken language

Carla Bromberg

Resumo: Atualmente, ao se pensar na música, há uma associação automática a uma forma de

entretenimento ou à noção de apreciação estética. Ambas as associações são feitas por um público

leigo, mas também pelo público erudito. No primeiro caso, a música é consumida por um público como

se fosse um produto, de acordo com variados gostos, e pode mesmo ser recriada por esse público

fazendo uso da facilidade de acesso à tecnologia, não obstante, neste caso, esta não é entendida como

uma forma de conhecimento; no segundo caso, os estudiosos, em tentativas filosóficas ou históricas de

analisar a música, acabam propondo à música interpretações anacrônicas. Estas interpretações não

permitem que as características epistemológicas e ontológicas da música possam ser devidamente

pesquisadas, dado que concordam com uma história dos estilos, linear e progressiva, e exercem, ao

investigar a música, uma leitura restrita desta como objeto de uma filosofia estética, que traz filósofos

como Hegel até o medievo. Pretende-se nesta apresentação, através da História da Ciência, resgatar três

conceitos fundamentais à história da música entre os séculos XVI e XVIII, a saber: o número sonoro, o

som acústico e a linguagem falada, e demonstrar de que maneira se deram as suas elaborações frente às

distinções do saber artístico e científico, de que maneira estes conceitos explicam as classificações da

música nas diferentes áreas de conhecimento e as suas interfaces com outras áreas do saber e do fazer.

Abstract: Currently, in respect to music, there is an automatic association of it to a kind of

entertainment or to a notion of aesthetic appreciation. Both associations are made by a lay audience, but

also by the learned public. In the first case, music is consumed by a public as if it were a product,

according to different tastes, and can even be recreated by the public by making use of its easy access

of technology; however, in this case, this is not perceived as a form of knowledge; in the second case,

scholars, in philosophical or historical attempts to analyze music, eventually propose anachronistic

interpretations to it. These interpretations do not allow that the epistemological and ontological features

of music can be properly researched, once they agree with a linear and progressive history of styles,

and exercise, when they investigate music, a strict reading of it as object of aesthetic philosophy, that

philosophers like Hegel brings to the Middle Ages. It is intended in this presentation, through the

History of Science, to rescue three fundamental concepts to the history of music from the sixteenth to

eighteenth centuries, namely: the sound number , the acoustic sound and the spoken language, and to

demonstrate how their elaborations occur in front of distinctions of artistic and scientific knowledge,

how these concepts explain the classifications of music in several areas of knowledge and their

interfaces with other areas of science and craftsmanship.

Estranho parece ser o encadeamento destas três expressões para tratar da música, dado que a

noção mais comum de música envolve o saber cantar, ou tocar, compor ou reger.

A importância na identificação destas expressões está longe do determinismo de uma

linguagem universal, mas na constatação de uma realidade contextual. Estas expressões estão

relacionadas a conceitos ou tornaram-se elas próprias conceitos que fazem sentido somente na própria

Page 53: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

46

construção, não podendo ser isolados1. A realidade contextual de cada expressão é individual, dado que

a relevância está, não nas análises temporais, políticas, econômicas ou culturais de suas aparições, o

que constitui uma análise contextual comum, mas no tratamento direto dos documentos nas quais

aparecem. A metodologia aplicada no estudo destes conceitos se constitui no estudo dos documentos,

na identificação de suas fontes, da análise da relação do documento com seus diálogos e por fim, de

uma crítica historiográfica destes documentos. Assim sendo, este trabalho é desenvolvido com esta

metodologia, que é própria da história da ciência e pretende demonstrar de que maneira se deram as

elaborações conceituais frente às distinções do saber artístico e científico e de que maneira elas atuaram

nas interfaces com outras áreas do conhecimento.

O número sonoro é uma expressão que se refere à música e à matemática. Na literatura são

inúmeros os exemplos que testemunham a presença "desde sempre" da relação entre a música e a

matemática, principalmente definida pela ideia de quantificação do fenômeno e de medida (ritmo, etc).

Esta relação é apresentada em livros e revistas genéricos, na mídia, em animações tidas como didáticas,

como Donald no país da matemágica, criada pelos estúdios da Disney, mas também em uma literatura

de cunho acadêmico. Os matemáticos, os filósofos, os músicos, dentre outros estudiosos reafirmam esta

relação2. No livro Matemática e música lemos:

Provavelmente, o início da manifestação de aspectos interativos

dos campos supracitados [música e matemática] perde-se como dizem os

historiadores, na noite dos tempos, uma vez que em quase todos os povos

da Antiguidade encontram-se registros destas áreas em separado.3

Historicamente é verdadeiro afirmar que esta relação venha desde a antiguidade, como atestam

os escritos de inúmeros autores entre eles Platão, Aristóteles ou dos pitagóricos, porém é necessário

compreender o que significavam a música e a matemática em tais períodos e como esta relação se

apresentou nas obras dos autores.

Talvez no caso da música e da matemática o exemplo mais claro de generalização seja a

utilização da lenda de Pitágoras. Nesta lenda se conta a invenção ou descoberta das consonâncias

musicais pelo filósofo ao passar por uma casa de ferreiros. Esta lenda, ela própria uma reconstrução dos

pitagóricos feita no tempo dos romanos, apresenta, segundo especialistas, poucos dados que possam ser

tomados como válidos.4 Nos escritos de Nicômaco, Porfírio ou Iâmblico são poucas as evidências

oferecidas que relacionem Pitágoras com a ciência musical (mais precisamente chamada de

harmônica).5 Não obstante, ela tornou-se a evidência histórica da primeira relação da matemática com a

música.6

Conta a lenda que Pitágoras teria tocado uma corda inteira e consecutivamente a sua metade,

três quartos e dois terços desta, obtendo, a partir da divisão da corda, respectivamente os intervalos

1 BACHELARD, Gaston. A Filosofia do não: filosofia do novo espírito científico. Tradução de Joaquim José Moura

Ramos. São Paulo: Abril Cultural, 1978. Ensaio sobre o conhecimento aproximado. Tradução de Estela Santos Abreu. Rio

de Janeiro: Contraponto, 2004.

2 BROMBERG, Carla. Música e História da Matemática. História da Ciência e Ensino: Construindo Interfaces, vol.6, 2012, p.1-15.

3 ABDOUNUR, Oscar J. Matemática e música: pensamento analógico na construção de significados. São Paulo: Escrituras

Editora, 2006, p.2.

4 BARKER, Andrew. The Science of Harmonics in Classical Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

5 CREESE, David. The Monochord in Ancient Greek Harmonic Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2010;

BARKER, Andrew. The Science of Harmonics in Classical Greece, p.20.

6 BROMBERG, Carla, ALFONSO- GOLDFARB, Ana Maria. "A preliminary Study of the Origin of Music in Cinquecento

Musical Treatises". IRASM 41, 2, p.161-183, 2010.

Page 54: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

47

musicais de oitava justa, quarta e quinta. Musicalmente, a lenda explicava a preferência dos indivíduos

por certos sons. Matematicamente, esta lenda apresentava uma teoria de tradição aritmética da música,

na qual as consonâncias eram representadas apenas por razões de números inteiros e tinha, no

monocórdio, o instrumento capaz de quantificar os intervalos musicais.7 Autores modernos corroboram

a lenda explicando que havia sido "descoberta a relação entre razão de números inteiros e tons

musicais".8

A análise de documentos mostra que foi durante o Medievo e o Renascimento, principalmente

através das obras do filósofo Núncio S. Boécio (c.470-5 - c. 524) que a definição dos intervalos

musicais por razões de números inteiros caracterizou a classificação aritmética da música.9 De acordo

com Boécio, a música era uma ciência cujo objeto era de ordem numérica, um objeto de natureza

quantitativa. Para ele, os números se demonstravam anteriores na música, não só por serem os

primeiros na natureza, mas por estarem antes daquilo que só poderia existir por relação10

e, assim, os

intervalos musicais eram definidos por relações de razões de números inteiros, mais especificamente

razões construídas com os íntegros de 1 a 4, como previa a doutrina pitagórica harmônica.

Durante o Renascimento, a prática musical utilizou intervalos que teoricamente não estavam

sendo contemplados pela teoria aritmética vigente. Contudo, o teórico Gioseffo Zarlino (1517-1590)

tentando incorporar estes intervalos à teoria, expandiu-a abarcando as razões compostas de íntegros de

1 a 6. Esse novo grupo de intervalos foi por ele chamado de senario.

O senario e o número sonoro eram expressões/conceitos que não foram utilizados por Boécio.

O senario passou a exercer uma importância a partir da obra de Zarlino e designava apenas um

conjunto de intervalos, e era uma expressão independente do número sonoro. A noção de número

sonoro foi apresentada através da obra comentada de Aristóteles (384 -322 a.C) e definia o tipo de

objeto do qual tratava a música (Física 194a7). Segundo ele, o número, atributo essencial do sujeito

desta ciência, possuía uma parte imprópria, isto é, que derivava do acréscimo de uma diferença

acidental ao gênero sujeito da música, a qualidade-o sonoro. A música, ciência subalterna à aritmética,

compartilhava com esta o objeto e deveria tomar da ciência primeira a forma de demonstração. Assim,

o termo número sonoro estava implicitamente ligado a noção de demonstração da ciência.11

Zarlino, tentando demonstrar a supremacia da aritmética com relação à música se valeu deste

termo em toda a sua obra.12

Para ele, o objeto da música era o número sonoro.13

O número sonoro se

encontrava “artificialmente” no corpo sonoro.14

Na literatura a distinção normalmente não

aparece,15

7 ADKINS, Cecil. The Theory and Practice of the Monochord. PhD Dissertation, Philosophy Department, State University

of Iowa, 1963; BARKER, Andrew. The Science of Harmonics in Classical Greece; CREESE, David. The Monochord in

Ancient Greek Harmonic Science.

8 ABDOUNUR, Oscar J. Matemática e música, p.5.

9 MASI, Michael. Boethian Number Theory: A Translation of the De Institutione Arithmetica. Amsterdam: Rodopi, 1983

10 MASI, Michael. Boethian Number Theory, p.74.

11 Para maiores detalhes sobre a relação do objeto de estudo da música e de sua relação com a matemática ver BROMBERG, Carla. Os Objetos da música e da matemática e a subalternação das ciências em tratados musicais do século

XVI. Trans/Form/Ação, Marília, v.37, n.1, p.9-30, 2014.

12 ZARLINO, Gioseffo. Le istitutione armoniche. Venice: Francesco F. Senese,1558; Dimostratione harmoniche. Venice:

Francesco de’ Franceschi Senese, 1571; Sopplimenti musicali. Venice: Francesco de’ Franceschi Senese, 1588.

13 ZARLINO, Gioseffo. Le istitutione armoniche, p.28-30.

14 ZARLINO, Gioseffo. Le istitutione armoniche, p.29.

15 GOZZA, Paolo. Number to Sound. Kluwer Academic Publishers, The Western Ontario Series in Philosophy of Science

Vol.64, Netherlands, 2000; COHEN, H.Floris, Quantifying Music. The Science of Music at the First Stage of the Scientific

Page 55: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

48

Zarlino concebeu o Senario, conjunto dos primeiros seis números

inteiros- "número sonoro" ou "número harmônico", que possuía o poder

para gerar todas as consonâncias musicais, incluindo as imperfeitas,

componentes essenciais dos escritos da época.16

Outros autores relacionam o número sonoro à filosofia mecanicista e aos teóricos do século

XVII afirmando que "teria sido a perda da primazia do número sonoro, ou seja da aritmética durante o

século XVI que teria dado espaço para a consequente afirmação da quantidade contínua e da geometria

no programa moderno de quantificação dos fenômenos".17

As reduções do termo número sonoro ora à

noção de senario, ora à sinônimo de aritmética demonstram o desconhecimento do conceito. Como

consequência desta abordagem a música do número sonoro se encontra desconectada de sua tradição

textual e filosófica.18

A música como ciência subalterna e possuidora em seu objeto de características tanto

matemáticas quanto físicas estava inserida num dos debates mais relevantes na demarcação das

ciências subalternas no século XVI, o da relação da matemática com a filosofia natural. O número

sonoro de Zarlino é exemplo primordial da relação na música entre o objeto real (físico) e o abstrato

(matemático).

Na época não eram comuns demonstrações práticas. Se por um lado, a demonstração de uma

ciência seria legítima através do uso de silogismos e de uma argumentação textual baseada em autores

antigos19

, por outro, esses mesmos textos antigos serviram para legitimar novas propostas teóricas que

surgiram.

O som, sempre, ou quase sempre presente na discussão teórica da música possuía poucas

definições nos tratados gregos. A palavra mais comum para "altura do som" era tasis, que literalmente

significa tensão, mas os gregos não possuíam uma maneira confiável de medir esta tensão20

e a única

maneira descrita, que explicasse a tensão era o exemplo de cordas estendidas por pesos, que como se

sabe, introduzia complicações, dado que a relação entre a altura de um som e o peso não varia

diretamente.21

Até o século XVIII, a Acústica ainda não existia como disciplina formal. A história do som era

contada analogamente a da teoria das ondas, que por sua vez parece ter sido originada da observação de

ondas d’água.

A principal fonte desta teoria no século XVI estava nos escritos de Aristóteles. Sobre a geração

do som, ele acreditava que o som seria produzido assim que um corpo sonoro vibrasse e essas ondas

colocassem o ar em movimento.

Revolution, 1580-1650. The Western Ontario Series in Philosophy of Science Vol.23 Dordrecht/Boston/Lancaster: D.

Reidel Publishing Com., 1984.

16 ABDOUNUR, Oscar J. Matemática e música, p.45.

17 GOZZA, Paolo. Musica e scienza: Il contributo italiano alla storia del pensiero, pp.2-16. In: Treccani.it L'Enciclopedia italiana (www.trecanni.it/enciclopedia/muica-e-scienza_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-pensiero:-Scienze)/, 2013,

p.2.

18 BROMBERG, Carla. Os Objetos da música e da matemática.

19 KELLEHER, John Emil. Zarlino’s Dimostrationi Harmoniche and Demonstrative Methodologies in the Sixteenth

Century, 1993. 405p. Tese (Doutorado em Filosofia) –Columbia University, New York, 1993; MOYER, Ann. Musica

scientia: musical scholarship in the Italian Renaissance. Ithaca/London: Cornell University Press, 1992.

20 BARKER, Andrew. The Science of Harmonics in Classical Greece, p.21-22.

21 BARKER, Andrew. The Science of Harmonics in Classical Greece, p.22.

Page 56: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

49

Segundo o musicólogo e historiador, Claude Palisca, na época, as obras acessíveis sobre

“teorias do som” eram poucas. Havia o Expositio Problematum Aristotelis, comentário escrito pelo

humanista e médico Pietro D’Abano (1250?-1316) sobre o (pseudo-Aristóteles) Problemata Physica

publicado em 1475. No segmento referente à Música, D’Abano teria considerado as terminações dos

ciclos de vibrações de cordas e não as razões, como base do fenômeno. Esta interpretação teria sido

incorporada na obra de Lodovico Fogliano que era uma das principais fontes de Zarlino,

principalmente com relação ao empréstimo feito por Zarlino da expressão número sonoro, sem claro

legitimar sua autoria. Zarlino emprestaria a expressão modificando-a com relação à ao objeto da

ciência subalterna.

Historicamente, a primeira tentativa de cálculo envolvendo a quantificação dos ciclos de

vibrações foi provida pelo matemático Giovanni B. Benedetti (1530-1590) movido pelo desafio em

explicar para o músico Cipriano de Rore (1515?-1565) os problemas envolvidos em diferentes sistemas

de afinação.22

No século XVI, Francis Bacon (1561-1626) observou que apesar da música ser um dos temas

de estudos teóricos dos mais antigos, pertencente ao quadrivium, não havia sido estudada a partir de

suas propriedades sonoras.23

Todavia, os parâmetros existentes no estudo do som eram genéricos, ou seja, não havia teorias

que explicassem os fenômenos de diferença de altura, de duração e de volume do som, e cada estudioso

entendia a relação entre as características do som de forma diferenciada. Autores como Bacon, não

conseguiam ainda discernir altura, de volume ou qualidade.24

Efeitos reconhecidos perceptivelmente

pela audição como a ressonância simpática e os tons harmônicos permaneciam historicamente sem

terem sido tratados.

O primeiro filósofo a escrever tratados sobre música inserindo alguma teoria do som como

parte integral da música foi Marin Mersenne (1588-1648)25

. Autores como René Descartes (1596-

1650), Isaac Beeckman (1588-1637), Galileo Galilei (1564-1642), Johannes Kepler (1571-1630), entre

outros, caminharam também para novas relações da música, com a matemática e a física, sem no

entanto abandonarem o fundamento matemático da música.26

De acordo com a literatura, as ideias de frequência, como a proposta por Galilei através do seu

estudo sobre o pêndulo, foram centrando a investigação sobre a natureza dos intervalos na altura do

som. Beeckman e Descartes intuíram esta dependência e Mersenne acabou por derivar algumas teorias

que podiam descrever quantitativamente o modo fundamental da corda em vibração.27

A ideia de medir

uma frequência absoluta também surgira. Robert Hooke havia feito uma tentativa em seu

Micrographia28

, e em 1682 Christiaan Huygens (1629-1695) conseguiu medir a frequência29

e foi com

22 PALISCA, Claude. The Science of Sound and Musical Practice, in Science and the Arts in the Renaissance, eds. John

W.Shirley, F. David Hoeniger. Washington, D.C- London- Toronto, 1985, p.59-73, p.60-64. 23 BACON, Francis. Sylva Sylvarum: or a naturall Historie. Printed by F.H. for William Lee at the Turks, London, 1627.

24 DOSTROVSKY, Sigalia. Early Vibration Theory: Physics and Music in the Seventeenth Century. Paper presented at the

seminar History of the Physics Laboratory, Columbia University, p.169-218, 1975, p.176.

25 COHEN, H.Floris, Quantifying Music, p.99.

26 DOSTROVSKY, Sigalia. Early Vibration Theory.

27 DOSTROVSKY, Sigalia. Early Vibration Theory, p.178-182, 185.

28 HOOKE, Robert. Micrographia, London: 1665; New York: Dover rep., 1961, p.173.

29 DOSTROVSKY, Sigalia. Early Vibration Theory, p.199.

Page 57: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

50

os escritos do matemático Joseph Sauveur (1653-1716) que uma escala em termos de frequências de

razões, e não mais por porções de cordas em vibração, foi definida.30

Os motivos e as finalidades destes autores eram diferentes. Hooke, por exemplo, investigou o

som como parte de sua intenção em aperfeiçoar os nossos sentidos através de instrumentos. A sua obra

Micrographia tinha por objetivo o estudo da fisiologia humana. Ele acreditava que "invenções

mecânicas deveriam aperfeiçoar os nosso sentidos"31

, assim como lentes de aumento aperfeiçoavam a

visão, outros instrumentos deveriam aperfeiçoar a audição. Para ele, a noção de frequência estava

relacionada diretamente com a ideia de pulso.32

Isaac Beeckman, reconhecido por sua postura físico-matemática, desenvolveu uma teoria

corpuscular do som, defendendo que os objetos vibratórios cortariam o ar em partículas, ou corpúsculos

que então chegariam ao ouvido.

Sauveur entendia que o som e a música não eram a mesma coisa. Uma declaração bastante

explícita em sua obra Principes d’acoustique et de musique, explica os papéis da música e da acústica:

“Eu penso que criei uma ciência superior a Música, que eu chamei de Acústica, a qual tem por objeto o

som de forma geral, ao passo que a Música, tem por objeto o som enquanto forma agradável ao

ouvido".33

Na definição apresentada por Sauveur ficava claro que o objeto de estudo da Música não era

o som e deixava claro que esta era como ciência, inferior à Acústica.

Um fator, por vezes comum aos escritores do século XVII é que não estavam muito

preocupados com a audição do fenômeno. Eles estavam preocupados com os experimentos, desde que

esses validassem os cálculos iniciais. Vários deles confessavam não poder ouvir, por exemplo, os sons

harmônicos. Sauveur, como se sabe era surdo; Leonhard Euler (1707-1783) e Joseph-Louis Lagrange

(1736-1813) admitiram em correspondência, nunca jamais terem ouvido os sons harmônicos descritos

por Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Daniel Bernoulli (1700-1782), que foi um dos teóricos a

sedimentar os debates em torno da teoria vibratória dizia, "dado que o órgão auditivo não pode ser

manipulado, [..] pois para se ouvir o tímpano não necessita estar afinado com o som, [..] somente

ouvirão tons harmônicos aqueles que nascerem com o ouvido propício". Denis Diderot (1713-1784)

dizia ter dificuldades em ouvi-los e Jean le Rond d'Alembert (1717-1783) admitia deferi-los aos

ouvidos de Rameau.34

Enquanto os cálculos iam sedimentando a nova teoria, como no caso de Sauveur, que

apresentou em suas Memoirs à Academia Real de Ciências, tabelas de cálculos, a relação dos termos

musicais com a teoria vibratória estava longe de um consenso. Mersenne por exemplo, defendia a

existência acústica de dois tipos de uníssonos. No primeiro, vozes em uníssono manteriam-se na

mesma altura, enquanto que no segundo, vozes em uníssono cantariam uma melodia. No primeiro caso,

vários seriam os sons resultantes, enquanto que no segundo, apenas sílabas seriam responsáveis pela

diferença sonora.35

30 SAUVEUR, Joseph. Principes d'Acoustique et de Musique, ou systême general des des intervalles des sons, et de son

application à tous les Instrumens de Musique (Paris, 1701; reprint ed., Genève: Minkoff, 1973), p.310. 31 HOOKE, Robert. Micrographia or some Physiological Descriptions of minute bodies made by magnifying glasses with

observation and inquiries thereupon. Fo.Martyn and Fa. Allestry, Printers of the Royal Society, London, 1665, Preface, s/p.

32 HOOKE, Robert. Micrographia, p.15.

33 SAUVEUR, Joseph. Principes d'Acoustique et de Musique. Esta definição é corroborada no verbete 'Sens' (sentidos) da

Encyclopédie de Diderot e d'Alembert.

34 FALES, Cornelia. Listening to Timbre during the French Enlightenment. Proceedings of the Conference on

Interdisciplinary Musicology CIM05 Montréal, 2005, p.1-11, p.3.

35 MERSENNE, Marin. Harmonie Universelle, Traitez des consonances, p.5-34.

Page 58: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

51

Concomitantemente às abordagens de cunho físico-matemático existia a relação da música com

a palavra. Esta relação, que aparece mais fortemente em documentos que tratam de música vocal, foi

representada por uma vasta literatura que conecta a música à poética e à oratória como se fosse

independente de sua fundamentação matemática. Para além das narrativas sobre a antiguidade clássica

e os poetas renascentistas seria o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) o autor

reconhecido pela historiografia na relação entre a música e a linguagem.

Ao ler-se Rousseau, emerge um cenário musical bastante complexo. De acordo com o verbete

Música de Rousseau para a Encyclopédie36

, ficava confirmada a classificação matemática da música.

Ela estava no segmento razão, na subdivisão das ciências da natureza de ordem matemática,

classificada como Matemática mista37

, de acordo com o conceito de Bacon.38

A relação de ordem era a parte quantitativa da música, representada pelas razões e proporções

matemáticas que estruturavam intervalos e escalas, enquanto que os sons estavam relacionados ao

aspecto físico da música. Rousseau demonstrou em sua obra apenas um conhecimento geral das

características do som e embora tivesse mencionado Sauveur, definiu a acústica39

como a parte teórica

da música responsável pelas relações intervalares e de noção de prazer.

Rousseau não conhecia todas as teorias de som disponíveis em sua época. No Dictionnaire,

limitou-se a descrever a teoria defendida por Euler e Diderot, que determinava quais eram os sons

audíveis, restringindo-se a concepção puramente física da produção do som40

. No verbete “som”41

, ele

mencionou a teoria ondulatória, mas também a teoria corpuscular42

. No Essai sur l’origine des

langues43

, Rousseau pareceu assumir uma posição favorável à teoria corpuscular44

. Todavia, defendia

que quanto mais aproximassem a música das impressões puramente físicas, mais a afastariam de sua

origem e lhe retirariam sua primitiva energia45

.

Quando Rousseau desenvolveu esta ideia, se aproximou de sua teoria sobre o caráter expressivo

da música. O autor, no prefácio do Dictionnaire, classificou a música como Belas-Artes46

. Contudo, no

próprio Dictionnaire, no verbete música, repetiu a definição da música dos sons adicionando que "se

tornaria uma ciência profunda se encontrassem os princípios destas combinações e as razões dos afetos

que elas nos provocam”47

.

36 DIDEROT, Denis and Jean Le Rond d’Alembert, eds.; Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et

des métiers, 32 vols.

37 O termo matemática mista parece ter sido originado no início do século XVII e ter entrado em declínio até ser substituído

no século XIX pelo termo matemática aplicada, como aparece na Encyclopaedia Britannica (1875-89). Ver: BROWN, Gary.

“The evolution of the term Mixed Mathematics”, Journal of the History of Ideas, Vol.52, n.1, 1991, p.81-102.

38 BROWN, Gary I. The Evolution of the Term “Mixed Mathematics", p.83.

39 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Dictionnaire de musique, in Œuvres completes. t.V. Paris: Gallimard, 1995, p.605-1191,

p.635. 40 ROUSSEAU, J.J., Dictionnaire, p.1053-5.

41 ROUSSEAU, J.J. Dictionnaire, p.1047-1056.

42 ROUSSEAU, J.J. Dictionnaire, p.1050-51.

43 ROUSSEAU, J.J. Essai sur l’origine des langues in Œuvres completes. t.V. Paris: Gallimard, 1995, p.375-429.

44 ROUSSEAU,J.J., Essai sur l’origine des langues, p.415-6.

45 ROUSSEAU, J.J., Essai sur le origine des langues, p.422.

46 ROUSSEAU, J.J., Dictionnaire, p.605.

47 ROUSSEAU, J.J., Dictionnaire , p.915-926, p.915.

Page 59: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

52

Os afetos de Rousseau não eram os antigos afetos gregos, mas representavam também a

expressão dos sentimentos e da moral.48

Embora ele citasse os autores gregos, o tratamento moral da

música, e portanto dos afetos ou paixões estava embasado em escritos de sua própria época.

Johann Mattheson (1681-1764), tido como um dos autores que teorizou sobre os afetos, baseou-

se na obra De passionibus animae de Descartes49

para a sua Der vollkommene Capellmeister (1739).

Descartes definiu que diferentes partes do corpo e os humores (sanguíneo, colérico, melancólico e

fleumático) produziam juntos uma variedade distinta de estados emocionais ou afetos. Desse modo, ele

explicava por que e como, os ouvintes de diferentes temperamentos reagiam à música. Rousseau

reconhecia a identificação da obra de Descartes com a teoria de Galeno50

, mas parecia desconhecer que

Mattheson prezava Descartes por diferenciar as emoções do ouvinte dos poderes musicais que o

afetavam.

Independente de uma leitura filosófica estética da música, que caracteriza o estudo da música do

século XVIII como aquela natural, ou de bom gosto, grande parte destes autores estavam trabalhando

concomitantemente uma música matemática, sonora e corporal, no sentido em que se relacionava com

o órgão humano.

Rousseau parecia estar preocupado com a relação da música com a linguagem falada quando

defendia que para a música ser uma arte verdadeiramente imitativa necessitava das palavras, dado que

se fosse puramente instrumental, a imitação levada a cabo seria demasiadamente obscura e não

imediata51

. No Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens (1755)

Rousseau chamou atenção para a importância das paixões, e no Essai sur l’origine des langues

considerou a origem comum da música, da poesia e da linguagem. Contudo, a música linguagem não

nasceu simplesmente da relação com o texto, mas sim de discussões envolvendo a fisiologia. Rousseau,

como aparece em sua obra, havia discutido as propostas fisiológicas de audição de Mengoli52

. Havia

um diálogo no qual vários autores buscavam saber onde estariam as capacidades sensitivas do homem.

Que era fato que o ouvido era designado à audição, mas como e onde se ouviam sílabas, consonâncias?

No Essai, Rousseau colocava que a comunicação de nossas ideias dependia menos dos órgãos que nos

serviam para tal, do que de uma faculdade própria do homem, que para isso fazia usar seus órgãos. Para

explicar o verbete acento, ele descreveu que várias limitações existiam simplesmente por motivos

anatômicos. Mersenne, curiosamente descrevia em 1623, que nenhum estudioso que quisesse atingir a

perfeição musical poderia se esquivar de combinar os princípios da física, da medicina e da

matemática53

.

Acredito que os exemplos citados possam ter ilustrado o objetivo proposto. A identificação dos

conceitos se deu através dos próprios documentos e da análise de suas fontes. Como consequência foi

possível identificar as interfaces da música com as devidas áreas propostas nos documentos e validar

esta análise ao compará-la com uma crítica historiográfica.

48 ROUSSEAU, J.J., Dictionnaire , p.885. 49 LENNEBERG, Hans. Johann Mattheson on Affect and Rhetoric in Music. Journal of Music Theory, v.2, n.1, p.47-84,

1958.

50 A Classificação da Música na obra de Jean-Jacques Rousseau. Revista Opus, vol.20, n.1, 2014. No prelo.

51 ROUSSEAU, J.J. "sonate". In Dictionnaire, p.451-52.

52 BROMBERG, Carla. A Classificação da Música na obra de Jean-Jacques Rousseau. Revista Opus, vol.20, n.1, 2014. No

prelo.

53 CROMBIE, Alistair C. Science, Optics and Music in Medieval and early Modern Thought. London: the Habledon Press,

1990, p.363-4.

Page 60: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

53

A Iconografia como fonte de pesquisa em música

Iconography as a source of research in music

Pablo Sotuyo Blanco

Resumo: O presente trabalho pretende não apenas expor os fundamentos teóricos e abordagens

metodológicas da assim chamada iconografia musical na musicologia, mas também discutir a sua

vigência e desafios nos tempos atuais. Nesse sentido, pretende-se observar não apenas os caminhos de

formação, desenvolvimento e expansão da disciplina conhecida como iconografia musical (seja como

especialidade da iconografia geral ou como disciplina auxiliar da musicologia), apresentando um breve

panorama das abordagens gerais de Warburg e Panofsky aplicadas em fontes visuais de conteúdo

relativo à música, discutir as diversas contribuições com as quais os autores têm colaborado com o seu

desenvolvimento, para, finalmente, apontar possíveis caminhos para o seu futuro nos diversos

contextos em que é utilizada.

Resumo: This work aims not just to expose the theoretical and methodological approaches of

the so-called musical iconography in musicology, but also discuss its relevance and challenges in the

current times. In this sense, we intend to observe not only the definition, development and expansion of

the discipline known as musical iconography (either as a specialization of general iconography or as an

auxiliary discipline of musicology), presenting a brief overview of the general approaches of analysis

(iconographic and / or iconological) applied to visual sources with music content, discuss the various

contributions with which the authors have collaborated with their development, to finally point out

possible paths for their future in the various contexts in which it is used.

Introdução

Pensar em torno do uso de fontes iconográficas na pesquisa em música, pode-nos levar

inicialmente a três terrenos complementares, porém diferentes: o terminológico, o epistemológico e,

finalmente, o metodológico. Cada um desses três terrenos tem a capacidade de definir (ou redefinir) as

fronteiras dos outros dois. Fora a definição terminológica que cabe ao consenso da comunidade

científica envolvida, fica sob a responsabilidade do pesquisador a forma de equacionar o alcance dos

dois últimos terrenos (epistemologia e metodologia) a fim de atender os objetivos das diversas

pesquisas possíveis. Ainda, sejam quais forem os objetivos investigativos do pesquisador, dele será

exigido certo domínio interdisciplinar entre, pelo menos, a História da Arte e a Musicologia, incluindo

as respectivas disciplinas auxiliares, segundo os casos.

Um breve histórico epistemológico

Quando, a início do século XX, Hugo Leichtentritt1 questionava acerca do que poderíamos

apreender nas obras de arte visuais sobre música, dava inicio a um processo histórico de

desenvolvimento do que, com o tempo, viria a ser a definição e estabelecimento acadêmico da

disciplina Iconografia Musical. Embora ainda sujeita a vivas discussões relativas aos limites e

1 Hugo Leichtentritt, “Was lehren uns die Bildwerke des 14.-17. Jahrhunderts über die Instrumentalmusik ihrer Zeit?”

Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft 7 (1905-1906), p.315-365.

Page 61: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

54

organização do seu repertório documental, assim como das abordagens epistemológicas ou

metodológicas no seu uso enquanto evidências musicológicas, já possui um corpus respeitável de

pesquisas, desenvolvimentos e publicações em nível acadêmico internacional.

Mesmo que inicialmente o interesse dos pesquisadores se concentrasse em torno dos

instrumentos musicais e o seu papel nas civilizações da Idade Média e Renascença, aos poucos foi

incluindo um crescente leque de tópicos e temas, no qual as fontes visuais não só servem de alicerce

documental à pesquisa, mas a sua própria ontologia e a aparente dupla abordagem iconografia-

iconologia se configuram também em temas de discussão animada. Segundo explica Seebas,

Os termos “iconografia” e “iconologia” foram criados por

humanistas do século XVI para o estudo de emblemas, retratos em

moedas e outras evidências pictóricas da arqueologia da antigüidade.

Eles se referiam à descrição (do grego: graphein) ou interpretação (gr.:

logos) do conteúdo de imagens tanto em relação à pesquisa do

simbolismo visual quanto factual. Quando, no século XIX, a história da

arte se estabeleceu como disciplina acadêmica, um método analítico

abrangente foi desenvolvido no qual conteúdo e forma tornaram-se os

principais temas de análise. A partir de então, os estudiosos usaram os

termos “iconografia” e “iconologia” quando se referiam ao estudo do

conteúdo, em oposição ao estudo da forma ou estilo. Na musicologia, no

entanto, as duas abordagens continuaram a existir, lado a lado. O duplo

significado continua sendo um obstáculo para o uso inequívoco do termo.

Alguns tratam as artes visuais como fornecedoras de informações

especiais pertinentes aos fatos musicais, utilizando a iconografia musical

como uma ferramenta auxiliar para a pesquisa na documentação

pictórica de instrumentos e da performance. Outros consideram uma

imagem com assunto musical como uma obra de arte em seu próprio

direito, usando a iconografia musical na pesquisa da visão e visualização

da música. (SEEBAS, 2014. Tradução nossa)2

Não obstante uma parte da comunidade acadêmica ainda tente manter a Iconografia Musical

num nível inferior ao de disciplina, para Florence Gétreau (2004) “A Iconografia Musical como

disciplina irmã da musicologia e também da história da arte é relativamente recente. Tilman Seebass

mostrou que a sua prática remonta a G. A. Villoteau, [...] na sua obra Description de l’Egypte (1810-

1828)” (GÉTREAU, 2004, p.2. Tradução nossa).3

2 “The terms ‘iconography’ and ‘iconology’ were created by 16th-century humanists for the study of emblems, portraits on

coins and other pictorial evidence from ancient archaeology. They referred to the description (Gk: graphein) or

interpretation (Gk: logos) of the content of pictures as regards both visual symbolism and factual research. When, in the

19th century, art history became established as an academic discipline, a comprehensive analytical method was developed

in which content and form became the main subjects of analysis. From then on, scholars used the terms ‘iconography’ and

‘iconology’ when they referred to the study of content as opposed to the study of form or style. In musicology, however, both approaches continued to exist, side by side. The twofold meaning remains an obstacle to the unequivocal usage of the

term. Some treat the visual arts as supplier of special information pertinent to musical facts, using musical iconography as

an ancillary tool for research in the pictorial documentation of instruments and performance. Others consider an image with

musical subject matter as a work of art in its own right, using musical iconography towards research in the vision and

visualization of music.”

3 “L’iconographie musicale en tant que discipline soeur de la musicologie, mais aussi de l’histoire de l’art, est relativement

récente. Tilman Seebass a montré que sa pratique remonte à G. A. Villoteau, […] dans sa Description de l’Egypte (1810-

1828).” A autora se refere aos trabalhos de Tilman Seebass, “La contribution des chercheurs français à l’histoire de

Page 62: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

55

A Iconografia Musical no Brasil, com antecedentes pontuais e restritos à ação da pioneira

Mercedes Reis Pequeno, no âmbito da Biblioteca Nacional, se encontra há pouco tempo inserida dentro

do campo acadêmico da Musicologia (fundamentalmente – embora não exclusivamente4 – a partir do

estabelecimento do projeto nacional de indexação, catalogação, pesquisa e divulgação do patrimônio

iconográfico musical no Brasil, RIdIM-Brasil, em 2008).5 Aos poucos vem interessando outras

comunidades acadêmicas, como a da História da Arte, tão bem representada neste evento, e a da

Museologia, estabelecendo diálogos interessantes e profícuos em nível técnico e científico, assim como

envolvendo a sociedade em geral, por questões relativas ao patrimônio, à memória e à cidadania

cultural.

Definindo fronteiras e problemas decorrentes

Além das questões básicas sobre a origem e significado dos respectivos termos “iconografia” e

“musical”, a sua articulação e conjunção, na tentativa de definir tanto um subconjunto ontológico de

fontes documentais visuais (com a suas necessárias taxonomias e tipologias correlatas) quanto o seu

alcance disciplinar (incluindo os aspectos epistemológicos e metodológicos inerentes), ainda são

questões de algum debate.

Começando então pela busca de uma definição satisfatória no que diz respeito ao objeto de

estudo aqui em questão, pode-se dizer que a Iconografia Musical estuda o conjunto de fontes visuais

que se relacionam com a música de alguma forma, seja musical ou relativa à música. Nisso,

praticamente todos os autores concordam.

A necessária distinção entre o caráter musical e o relativo à música da iconografia pode-se

compreender facilmente ao se identificar a presença ou ausência de elementos diretamente

relacionáveis à cultura musical na representação iconográfica, como acontece entre uma cena de

músicos tocando (ou carregando) seus instrumentos (ver Figura 1) e os simples retratos dos músicos

sem os seus instrumentos nem as partituras (ver Figura 2).

No que diz respeito às fronteiras ontológicas aplicáveis a esse objeto de estudo, tais fontes

documentais podem ser ornamentais, decorativas e/ou ilustrativas, em duas ou três dimensões, fixas,

móveis ou em movimento (inclusive aparente, como no caso de documentos fílmicos constituídos por

sequencias de fotogramas), independentemente da sua mídia/suporte, do seu processo de fabricação

e/ou exposição/visualização (podendo, inclusive, não ser necessariamente visíveis ao olho nu, como no

caso das marcas d’água6). Tais fontes podem, ainda, atender certas necessidades advindas de eventuais

usos e/ou funções socioculturais pelos quais, parafraseando a tradicional definição de Alan Merriam

(MERRIAM, 1964, p.209-227), comunicam valores e/ou ideias, mantem ou desafiam tradições, assim

l’iconographie musicale”, Musique-Images-Instruments, 1, 1995, p. 8-21; e de Guillaume André Villoteau, “Dissertation sur

les divers espèces d'instruments de musique que l'on remarque parmi les sculptures”, Description de l'Egypte, Paris,

Panckoucke, 1822, 2e éd, texte vol. VI, p.413-460, pl. I. Para ampliar a discussao em torno do espaço disciplinar da

Iconografia Musical em nivel institucional, sugerimos ler Antonio Baldassarre, ‘The Jester of Musicology, or the Place and

Function of Music Iconography in Institutions of Higher Education’ (Music in Art, xxxv, p.9-35, 2010). 4 Cabe referir aqui alguns trabalhos anteriores, tais como o pioneiro trabalho de Mercedes Reis Pequeno, Três séculos de

iconografia da música no Brasil (Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Divisao de publicacoes e divulgacao, 1974) e o mais

recente de Isabel Porto Nogueira (org.), História Iconográfica do Conservatório de Música da UFPel (Pelotas, RS: Editora

da UFPel, 2005).

5 Para mais informação sobre o projeto RIdIM-Brasil, pode-se acessar a página oficial do projeto em <http://www.ridim-

br.mus.ufba.br>.

6 Como já o expomos no nosso trabalho “Hidden musical iconography: Watermarks case study” apresentado duran te a

IAML CONFERENCE VIENNA em 2013, cuja versão em português será publicada em breve.

Page 63: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

56

como definem sentidos de propriedade (e, por extensão, de alteridade) e, desta forma, ativam diversos

tipos de mecanismos sociais e/ou culturais.

Tal definição, embora bastante detalhada, se apresenta flexível o suficiente como para se

adequar às eventuais mudanças de paradigmas e interesses por parte da comunidade técnica e

acadêmica. Por sua vez, a comunidade técnica e acadêmica tem dedicado significativos esforços

colocando a prova os seus limites enquanto se dedica a localizar, identificar e coletar as informações

pertinentes relativas a este conjunto de fontes, na tentativa de estabelecer um index documental que

sirva de referência à mesma. Como explicam Brown & Lacelle (1998)

Se for para usar evidências pictóricas na pesquisa em música,

obras de arte que incluam representações de instrumentos musicais,

performance, notação, e assim por diante, devem ser sistematicamente

coletadas e catalogadas, pois conclusões sobre as práticas comuns de um

período devem estar baseadas numa amostragem de fontes tão ampla

quanto possível. (BROWN & LACELLE, 1998, p.2. Tradução nossa)7

Assim, retomando a tradição iniciada no século XVI por Cesare Ripa, a partir do seu conhecido

e renomado trabalho Iconologia (1593), a comunidade acadêmica produziu durante o século XX um

verdadeiro arsenal de publicações em papel, digitais ou eletrônicas, incluindo inventários, catálogos,

index, etc., na tentativa de atender tal necessidade, porém, sem o necessário diálogo interno,

constituindo até recentemente um verdadeiro arquipélago de iconografia musical e relativa à música,

cujas ilhas de informação se encontravam muito afastadas entre si. Será apenas a partir da década de

1970, com o estabelecimento do Repertório Internacional de Iconografia Musical (RIdIM), presidido

visionariamente por Barry Brook, que uma tentativa de organizar e padronizar o processo de coleta,

catalogação e acesso a dita informação começaria a ser desenvolvido, embora, até hoje, não esteja

completamente resolvido, por motivos alheios à vontade acadêmica.8 Nesse sentido, um dos principais

problemas que a comunidade internacional enfrenta atualmente diz respeito aos esforços desenvolvidos

no sentido de reunir numa só base de dados internacional todo o repertório iconográfico musical

disponível.

Do ponto de vista das tipologias iconográficas relativas à música, as quais são – como toda

iconografia – culturalmente definidas, a normalização da sua organização no processo de catalogação

centralizada (atualmente coordenada em nível mundial pela Association RIdIM) pode criar problemas

tanto na catalogação descritiva quanto na hora da recuperação da informação pelo eventual conflito

interno entre descritores de classificação oriundos de culturas diferentes, manifestando divergências

eventualmente irreconciliáveis entre os sistemas culturais participantes numa base de dados

centralizada.

7 “If pictorial evidence is to be used in musical research, art works that include representations of musical instruments, performances, notation, and so on must be systematically collected and catalogued, since conclusions about the common

practices of a time must be based on as large a sampling of the sources as possible”.

8 Se, como afirma Gétreau “Le projet initial de réunir au bureau de New York un fichier central de l’ensemble des

dépouillements nationaux ne tint pas ses promesses, les moyens pour rediffuser ces corpus à l’ensemble des centres s’étant

avéré impossible” (GÉTREAU, 2004, p.5), as atuais politicas da Association RIdIM, cujo conselho internacional

integramos até julho deste ano, com relação ao uso e funcionamento da sua base de dados online, mesmo com acesso

gratuito, apresenta serias dúvidas com relação ao seu formato centralizado e o seu impacto, assim como no que diz respeito

à continuidade da sua gratuidade no momento em que o volume da informação disponível seja considerável.

Page 64: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

57

Uma possível solução poderia estar não na proposta de normalizar a organização hierárquica

das tipologias (como o faz o projeto Iconclass que só funciona – com sérios questionamentos – nos

limites de determinado repertório iconográfico culturalmente definido – Quadro 1), mas na discussão

em torno de possíveis meta-tipologias, numa tentativa ainda pouco explorada de articular o

multiculturalismo (aspecto intrínseco a projetos de alcance mundial), em sistemas de classificação e/ou

catalogação. Assim, tais meta-tipologias podem se estabelecer tanto por níveis comuns na descrição da

informação (via o uso de eventuais classificadores/descritores universais), quanto pela articulação

multi-nível dos descritores. O atual patamar no desenvolvimento da tecnologia da informação permite

sermos otimistas neste sentido.

Quadro 1 – Distribuição em primeiro nível dos assuntos cobertos pelo Iconclass

Código Primeiro nível de assunto

0 Abstract, Non-representational Art

1 Religion and Magic

2 Nature

3 Human being, Man in general

4 Society, Civilization, Culture

5 Abstract Ideas and Concepts

6 History

7 Bible

8 Literature

9 Classical Mythology and Ancient History

Talvez o problema do conceito por tras do Iconclass, assim como de outros sistemas baseados

em um número fixo de classes em primeiro nível (sejam decimais ou alfabéticos),9 seja justamente não

ter encontrado ainda um principio organizador principal (que funcione como coluna vertebral) a partir

do qual se desdobrariam os outros níveis.

Outra possível solução poderia vir da rejeição do conceito de centralização, muitas vezes

defendido em função do “mito” do controle na “limpeza” dos dados recolhidos (clean data), abrindo

assim a possibilidade de desenvolver redes de informação que dialoguem na diversidade cultural sem

restrições.

Metodologias e tendências de pesquisa

Do ponto de vista metodológico, a tendência central na produção acadêmica em Iconografia

Musical se apoia fundamentalmente na proposta analítica em três níveis desenvolvida por Panofsky

(descrição formal análise iconográfica interpretação iconológica) e publicada no seu Studies in

Iconology de 1939.10

9 Como os bibliográficos (notadamente o Dewey e o CDU, de natureza decimal) e o da Associação Internacional de

Historiadores do Papel (IPH, de natureza alfabética). Cf. IPH. International Association of Paper Historian. International

Standards for the registration of papers with or without watermarks. Disponível em

<http://www.paperhistory.org/Standards/IPHN2.1.1_en.pdf>. Acessado em 01 out. 2014.

10 Cf. Erwin Panofsky, Studies in Iconology: Humanist Themes in the Art of the Renaissance (Oxford: Oxford University

Press, 1939).

Page 65: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

58

As críticas oportunamente realizadas por Gombrich e, mais recentemente, referidas por Peter

Burke no livro Testemunha Ocular, não parecem ter tido o efeito esperado. Segundo Silva Filho, as

principais críticas e refutações ao método panofskyano, se baseam no entendimento de que Panofsky e

seus colegas da escola de Warburg teriam adaptado tradições alemãs especificas para a interpretação

literária (SILVA FILHO, 2013, p.15). Ainda segundo Burke,

historiadores da arte que adotaram o termo “iconologia”,

empregaram-no de formas distintas de Panofsky. Para Ernst Gombrich,

por exemplo, o termo refere-se à reconstrução de um programa pictórico,

um afunilamento significativo ligado à suspeita de Gombrich de que a

iconologia de Panofsky era simplesmente um outro nome para a tentativa

de ler imagens como expressões do “espírito da época” (Zeitgeist). Para

o estudioso holandês Eddy de Jongh, iconologia é “uma tentativa de

explicar representações no seu contexto histórico, em relação a outros

fenômenos culturais” (BURKE, 2004, p. 46).

Não obstante tais críticas (ou até por conta delas), diversos iconógrafos musicais adotam uma

abordagem mais abrangente, incluindo os conceitos desenvolvidos por Aby Warburg (de cujo círculo

ou escola o próprio Panofsky é oriundo), assim como nos desenvolvidos por Bialostocki.11

Como adiantamos acima, é necessário estar familiarizado não apenas com a iconologia histórica

da arte, mas também, dentre outras disciplinas auxiliares possíveis, com a organologia e as práticas de

performance musicais, pois as fontes visuais exigem, para sua interpretação, uma compreensão

profunda da estética visual que, muitas vezes, vai além do visível. “Isto é especialmente verdadeiro

para imagens que lidam com um assunto tão invisível e imaterial como o mundo do som” (SEEBAS,

2014, Tradução nossa).12

Como bem explica Seebas,

“A história da arte, como a musicologia, tem prestado cada vez

mais atenção ao pluralismo semântico em matéria de interpretação. Na

iconografia musical isso diz respeito tanto ao assunto (a forma como a

música foi apreciada no curso do tempo) como ao meio (a forma como

uma pintura foi enxergada ao longo do tempo). Daí que na iconografia

musical a equação hermenêutica opera com duas incógnitas, porque os

códigos do que pode ser representado no meio visual e do que pode ser

realizado no aural não são os mesmos. (SEEBAS, 2014, Tradução

nossa).13

Apenas como exemplos do anterior, a detecção da ausência de elementos musicais em cenas nas

quais tudo indicaria que deveriam constar, como no caso de determinadas cerimônias, festas e/ou

rituais, poderia ser um eventual indicativo do baixo estatuto da música na sociedade e cultura na qual a

iconografia se insere. Tão baixo o estatuto social que o artista nem cogitou a ideia de inclui-las ou os

códigos sociais lhe impediram de fazê-lo.

11 Cf. Jan Białostocki: “Iconography and Iconology”, Encyclopedia of World Art (New York, 1963).

12 “This is especially true for pictures dealing with a topic as invisible and immaterial as the world of sound.”

13 “art history, like musicology has paid increasing attention to semantic pluralism in matters of interpretation. In musical

iconography this pertains both to the subject matter (the way music has been appreciated in the course of time) and the

medium (the way a painting has been seen in the course of time). Hence in musical iconography the hermeneutical equation

operates with two unknowns because the codes for what can be represented in the visual medium and what can be

performed in the aural one are not the same.”

Page 66: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

59

Por outro lado, a representação satírica de músicos em determinadas caricaturas, pode

representar aspectos inverossímeis ou até inaceitáveis na prática musical, mas que podem expressar a

percepção do ser musical por trás do músico ou da sua inadequação musical na performance.14

(ver

Figuras 3 e 4)

Ainda, quando culturas musicais diferentes se cruzam no processo, podem eventualmente criar

tensões entre os aspectos êmicos e éticos das análises iconográfica e iconológica, como nos casos de

imagens produzidas por pessoas que não pertencem ao sistema cultural representado nelas (ver Figuras

5 e 6).

A abordagem metodológica da pesquisa acadêmica em iconografia/iconologia musical no

Brasil, mesmo apresentando um grau importante de adesão ao método Panofskiano, apresenta já uma

capacidade de adaptação metodológica aos requerimentos dos diversos temas de pesquisa

desenvolvidos que a coloca em nível de paridade com a mainstream internacional.15

Por sua vez, no que diz respeito às tendências na pesquisa em Iconografia Musical (seja no

Brasil ou no exterior), elas se centram em torno dos quatro grandes temas fortemente presentes no

repertório iconográfico, a saber:

Representação de instrumentos musicais;

História da performance (incluída a dança);

Retratos de músicos; e

A música como sintoma da história cultural.

Por sua vez, a representação visual da notação musical e sua interpretação podem permear em

maior ou menor grau os quatro temas acima listados. Ainda, sendo a sua interpretação aparentemente

menos problemática do que a dos instrumentos ou da performance devido à diferente avaliação e

significado na fonte visual (caso for legível ou não), o seu caráter altamente sígnico-simbólico junto à

uma disposição visual eventualmente emblemática em documentos musicográficos, pode lhe conferir o

status de tema por direito próprio na pesquisa iconográfica musical (ver Figuras 7 e 8).

Se olharmos a produção cientifica a partir das disciplinas auxiliares, com evidente predomínio

dos estudos organológicos e das práticas de performance (com destaque para os trabalhos de Emanuel

Winternitz16

, Dorothea Baumann17

e Cristina Bordas18

, dentre tantos outros),19

outras tendências podem

ser incluídas, tais como:

14 Claro exemplo nesse sentido resulta o trabalho de Luzia Rocha, Ópera & Caricatura. O Teatro de S. Carlos na obra de

Rafael Bordalo Pinheiro (Lisboa, Edições Colibri/CESEM, vol. 1 e 2, 2010).

15 A presença de iconógrafos musicais e musicólogos brasileiros em eventos científicos internacionais vêm se firmando nos

últimos anos. Ainda, a Universidade Federal da Bahia sediou o 13º Congresso Internacional do RIdIM em 2011 e desde

então organiza o Congresso Brasileiro de Iconografia Musical, cuja 2ª edição aconteceu em 2013, estando prevista a 3ª para

2015, também em Salvador.

16 Cf. Emanuel Winternitz, Musical Instruments and their Symbolism in Western Art (London: Faber & Faber, 1967). 17 Cf. Dorothea Baumann, Music and Space: A Systematic and Historical Investigation Into the Impact of Architectural

Acoustics on Performance Practice Followed by a Study of Handel's Messiah (Bern: Peter Lang, 2011).

18 Cf. Cristina Bordas Ibáñez, Instrumentos españoles de los siglos XVII y XVIII en el Museo del Pueblo Español de

Madrid, Revista de musicología, ISSN 0210-1459, Vol. 7, Nº 2, 1984, págs. 301-334; e _________. La colección de

instrumentos de Barbieri: una aportación a la historia de la organología en España, Revista de musicología, ISSN 0210-

1459, Vol. 14, Nº 1-2, 1991, págs. 105-112.

19 Como dito neste texto, a produção bibliográfica é realmente extensa. Em virtude disso, indicamos aqui apenas os textos

que consideramos chaves ao entendimento de cada tendência de pesquisa.

Page 67: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

60

Estudos em torno da pesquisa biográfica;20

Estudos culturais das formas de representação sociais;21

Estudos relativos aos processos de catalogação, classificação e processos associados.22

Considerações finais: possíveis caminhos para o futuro

No que diz respeito ao presente e futuro da iconografia musical no Brasil e no espaço ibero-

americano, cabe destacar os avanços conceituais que tem permitido o diálogo cada vez mais frequente e

enriquecedor entre pesquisadores dos diversos países envolvidos, alicerçados na geração de vultos

como Mercedes Reis Pequeno (Brasil), Samuel Claro Valdés (Chile), Egberto Bermúdez (Colombia),

Aurélio Tello (Perú-México), dentre outros.

Nesse sentido, além das pertinentes considerações que Rosario Alvarez tem realizado em torno

da identificação de instrumentos autóctones latino-americanos em recomposições visuais realizadas a

partir de originais europeus,23

se somam os desenvolvimentos metodológicos de Evguenia Roubina,24

quanto os esforços desenvolvidos pelo projeto RIdIM-Brasil, estimulando a identificação, catalogação

e pesquisa do nosso riquíssimo patrimônio iconográfico musical, reunindo em torno de si, um número

crescente de pesquisadores atualmente distribuídos em estados como Alagoas, Amazonas, Bahia,

Brasilia (DF), Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima,

São Paulo e Sergipe. Se há sete anos só se contavam um par de iconógrafos musicais isolados no país,

atualmente contamos com uma verdadeira rede de pouco mais de vinte pesquisadores ativos e

possantes multiplicadores, com ampla participação em eventos nacionais e/ou internacionais.25

No sentido de continuarmos a fortalecer a comunidade envolvida com o patrimônio

iconográfico musical e multiplicar os recursos de variada índole em torno dele, caberia aqui destacar a

incipiente parceria do RIdIM-Brasil com profissionais da área de restauro26

cuja articulação permite

prever resultados técnicos, científicos e bibliográficos a curto, médio e longo prazo. Dentre os casos

que vem sendo discutidos e nos quais o RIdIM-Brasil se colocou a disposição para consultoria e

20 Cf. Antonio Baldassarre, Ser ou não ser: Biografia e pesquisa em música - Reflexões acerca de uma relação

sobrecarregada. In Ictus 11, n.1, 2010. Disponivel em <http://www.ictus.ufba.br/index.php/ictus/article/viewFile/

206/202>.

21 Cf. Richard Leppert, Music and Image: Domesticity, Ideology and Socio-cultural Formation in Eighteenth-Century England. California University Press, 1993; e ________. The Sight of Sound. Music, Representation, and the History of the

Body. California University Press, 1995.

22 Cf. Howard Mayer Brown & Joan Lascelle. Musical Iconography: a Manual for Cataloguing Musical Subjects in

Western Art before 1800 (Cambridge, MA, 1971).

23 Cf. Rosário Álvarez, Latin American Musical Iconography in the Renaissance and in the Baroque Period: Importance

and Guidlines for its Study (Washington, DC, 1993)

24 Cf. Evguenia Roubina, ¿Ver para creer?: una aproximación metodológica al estudio de la iconografía musical. In I

Simpósio Brasileiro de Pós-Graduandos em Música, XV Colóquio do Programa de Pós-Graduação em Música da UNIRIO,

Rio de Janeiro, 8 a 10 de novembro de 2010. Anais... Disponivel em Disponivel em

<http://www.seer.unirio.br/index.php/simpom/article/view/2667/2001>. Acessado em 15 set. 2014.

25 Todos membros do RIdIM-Brasil, a lista inclui nomes relevantes tais como os de Beatriz Magalhaes Castro, Isabel Porto

Nogueira, Mary Angela Biason, Alberto Pedrosa Dantas Filho, Luciane e Márcio Páscoa, Diosnio Machado Neto, Ozorio Christovam, Wellington Mendes da Silva Filho, Thais Rabelo, Gustavo Benetti, Amarilis Rebuá de Mattos, Daniel Ribeiro,

Marcos dos Santos Santos, João Berchmans Sobrinho, Rosana Marreco Orsini, junto a quem isto escreve, dentre outros.

Contando com os Anais de dois congressos nacionais sobre iconografia musical, ainda este ano, o RIdIM-Brasil publicará

um livro intitulado Estudos Luso-Brasileiros em Iconografia Musical, que inclui também um excelente trabalho da

iconógrafa musical portuguesa Luzia Rocha, da Universidade Nova de Lisboa.

26 Cabe destacar aqui o recente Mini-Curso de Iconografia Musical: Conceitos, Resgate e Tratamento ministrado em

conjunto por Pablo Sotuyo Blanco e Zeila Machado no auditório do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia entre 21 e 23

de julho de 2014.

Page 68: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

61

assessoramento, destacamos o do painel de azulejos “As bodas de Caná” na Igreja do Nosso Senhor do

Bonfim em Salvador (ver Figuras 9 – 10 e 11) e o da Sala de Música no Casario Fróes da Motta, Sede

da Fundação Senhor dos Passos, em Feira de Santana (ver Figuras 12 e 13).

Assim, já no final deste texto, apresentamos as metas técnicas e estratégicas do RIdIM-Brasil

com relação ao patrimônio iconográfico musical brasileiro para 2015:

- Estimular um maior envolvimento e capacitação da comunidade técnica e

científica em torno da iconografia musical;

- Desenvolver uma base/rede nacional de dados em iconografia musical que

dialogue internacionalmente;

- Fomentar o controle cidadão do patrimônio iconográfico musical e relativo

à música;

- Promover ações e eventos em torno do repertório internacional de

iconografia relativa à música no Brasil (incluindo o brasileiro, claro!);

- Estabelecer parcerias estratégicas que ajudem a garantir a concretização

dos objetivos definidos;

- Realizar o 3º Congresso Brasileiro de Iconografia Musical na Universidade

Federal da Bahia, para o qual já estão todos convidados a participar!

Page 69: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

62

Figuras 1 e 2 – Exemplos de iconografia musical e relativa à música: Cândido Portinari. Banda de

Música (1956, desenho a grafite em papel, 36 x 32.5 cm, Brodowski, São Paulo – esq.) com o pai do

artista tocando tuba em primeiro plano, e Retrato de Seu Baptista (1941, desenho a carvão em papel, 45

x 31 cm, Brodowski, São Paulo) representando o pai do artista sem o seu instrumento.

Figuras 3 e 4 – André Gill. Richard Wagner ferindo o ouvido ao martelar uma colcheia (L’Eclipse,

Agosto 9, 1868 – esq.); Rafael Bordalo Pinheiro. Nelly-Marzi e sua voz (Antonio Maria, Novembro

11, 1880, p.367 – dir.)

Page 70: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

63

Figuras 5 e 6 – Duas gravuras de Debret com tensão êmica-ética por recomposição: “O negro trovador”

(Debret [1835] 1989, vol. 2, est. 88, pr. 41) e “O velho orfeu negro africano. Oricongo” (Debret, 1826,

aquarela sobre papel, 15,6 x 21,5 cm, Museus Castro Maya - IPHAN/MinC, Rio de Janeiro, RJ)27

Figuras 7 e 8 – Exemplos de partituras com disposição visual emblemática: Baude Cordier – rondeau

Belle, Bonne, Sage (esq.) e George Crumb – Agnus Dei, Makrokosmos v.2 (dir.)

27 Para se aprofundar nas questões relativas às recomposições iconográficas em Debret, Cf. André Guerra Cotta, Ouvir

Debret. 13th International RIdIM Conference & 1º Congresso Brasileiro de Iconografia Musical “Enhancing Music

Iconography research: considering the current, setting new trends” Anais... (Salvador: PPGMUS-UFBA; RIdIM-Brasil,

2011), p. 222-244.

Page 71: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

64

Figuras 9 e 10 – Painel de azulejos “As bodas de Caná” da Igreja do N. S. do Bonfim – Salvador, Bahia

antes do restauro (fotos: Zeila Machado)

Page 72: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

65

Figura 11 – Painel de azulejos “As bodas de Caná” da Igreja do N. S. do Bonfim – Salvador, Bahia

depois do restauro (fotos: Zeila Machado)

Figuras 12 e 13 – Antes e depois do restauro do afresco na Sala de Música do Casario Fróes da Motta –

Feira de Santana, Bahia (fotos: Pablo Sotuyo Blanco e Zeila Machado respectivamente)

Page 73: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

66

Camarines del Barroco Andaluz

Camarines of Andaluz Baroque

Alfredo José Morales

Resumo: Adosados a los templos, los camarines son espacios de reducidas dimensiones en los

que se veneran imágenes de gran devoción popular. Destinados a la oración íntima y a la comunicación

directa con la divinidad, son ámbitos en los que mediante transparentes o dispositivos luminosos

naturales o artificiales la imagen aparece envuelta por relucientes rayos que deslumbran al devoto y lo

acercan a los misterios inexplicables de la fe. Se trata de recintos casi autónomos respecto a los templos

en los que se ubican, resueltos a modo de torres, que ofrecen una rica ornamentación, que están

dedicados habitualmente a la Virgen María y que gracias a la acumulación de elementos y ornatos se

convierten en auténticos joyeles, en una especie de cofres de maravillas. Entre los construidos en

Andalucía durante el Barroco destacan los de la Virgen de la Victoria en Málaga, el de la Virgen de las

Angustias en Granada y el de la Virgen de los Remedios en Estepa.

Abstract: The camarín is a confined spaces attached to a temple in which images of great

devotion are venerated. Built to allow intimate prayer and direct communication with divinity, these

spaces exploit natural light through transparent or artificial devices. In this context the religious image

appears surrounded by glittering rays that dazzle the devotee and approach the unexplained mysteries

of faith. They can be considered almost independent structures from the temples in which they are

located, close to the tower solution. Characterized by a rich ornamentation, they are usually dedicated

to the Virgin Mary resembling a jewel box. Among those built in Andalusia during the baroque

highlights that of the Virgen de la Victoria in Malaga, that dedicated to the Virgin de las Angustias in

Granada and that of the Virgen de los Remedios in Estepa.

Una de las creaciones más atractivas, novedosas y originales de la arquitectura barroca en

Andalucía son los camarines. Se trata de espacios de reducidas dimensiones, misteriosos, íntimos y

escondidos, de desbordante riqueza. Destinados a la oración íntima y a la comunicación directa con la

divinidad, son ámbitos en los que mediante transparentes o dispositivos luminosos naturales o

artificiales la imagen aparece envuelta por relucientes rayos que deslumbran al devoto y lo acercan a

los misterios inexplicables de la fe. Se conciben como espacios agregados e incluso aislados o

autónomos respecto a los grandes templos conventuales o las iglesias parroquiales y están en su

mayoría destinados a la veneración y adoración de imágenes de profunda y arraigada devoción popular.

En muchas ocasiones se presentan como prolongaciones axiales de los edificios en los que se insertan,

pero otras veces se adosan lateralmente enriqueciendo con sus encadenados volúmenes los perfiles y

las masas arquitectónicas. Son perceptibles desde los templos, aunque tienen una posición elevada

sobre los altares, resultando su visión dificultada por la limitada embocadura de los retablos tras los que

se ubican. Todo ello acentúa su carácter de espacio trascendental con acceso limitado y al que solo se

llega tras un recorrido tortuoso y fuera de eje, a veces localizado en el exterior.

Como se ha señalado, los grandes templos con funciones sacras y multitudinarias que

respondían a la necesidad de triunfalismo de la Iglesia a que aspiraba la Contrarreforma, no eran el

espacio lleno de intimidad, soledad y silencio que se requiere para comunicarse con la Divinidad. La

Page 74: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

67

piedad sensible que había promovido el Concilio de Trento lograría su más auténtica expresión fuera de

la solemnidad de las ceremonias litúrgicas, en el retiro y misterio de los camarines, en donde las

imágenes aparecen aisladas, aunque rodeadas de un aparato escénico propio del teatro, facilitando la

comunicación directa y la veneración por parte de los fieles.1 Espacios segregados, pequeños, con

plantas cuadradas, poligonales o circulares, todo en ellos está destinado a potenciar la presencia de la

imagen que ocupa su punto central. Frecuentemente su estructura se ve ampliada por dependencias

anejas e intercomunicadas que amplían su espacialidad, si bien lo más relevante es la sabia

combinación de ornato y efectos luminosos para diluir los valores tectónicos y crear ámbitos

cambiantes, maravillosos y múltiples, llenos de efectos ilusorios.

La importancia de estos recintos suscitó hace ya tiempo el interés de los investigadores,

correspondiendo a Kubler una primera aproximación a su estudio.2 En el mismo estableció dos tipos

diferentes de camarines. El primero, al que denominó camarín oculto y del que señaló como mejor

ejemplo el de la Virgen de los Desamparados de Valencia, resulta la solución preferida en las iglesias

de planta central y en las que cuentan con pasajes altos o tribunas sobre las naves laterales. Se

caracteriza por no ser perceptible hacia el exterior al quedar inserto en el perímetro del edificio.

Establece como antecedentes de esta fórmula las capillas de la Virgen de las catedrales góticas y los

altares aragoneses en los que se expone la Eucaristía en un manifestador, en las llamadas capillas de la

comunión. Indica que la capilla sacramental que se ubica elevada tras el retablo mayor de la Basílica

del monasterio de San Lorenzo de El Escorial es de este tipo. En ella los complicados pasajes, escaleras

y cámaras existentes detrás del retablo resultan enmascarados en los alzados exteriores. Los camarines

que responden a este tipo suelen localizarse en las zonas del norte, centro y este de la Península Ibérica.

El segundo tipo es el llamado camarín torre y se desarrolla con extraordinario éxito en

Andalucía. Su rotunda volumetría y su diseño casi autónomo respecto del templo al que se adosan

confieren a estos camarines un absoluto protagonismo hasta el punto de convertir la iglesia en una

especie de anexo o vestíbulo de los mismos. El acceso a estos camarines suele ser tortuoso y el propio

acto de subir a ellos es toda una ascesis, un privilegio, un acercamiento a lo más íntimo de la divinidad,

Algunos de estos camarines están destinados a alojar una imagen de Cristo, como el del Crucificado

que con el nombre del Llano, se venera en la ermita del mismo título en la población de Baños de la

Encina, en la provincia de Jaén.3 Frente a la simpleza de líneas de su exterior, internamente cuenta con

una recargada ornamentación de yeserías policromadas que da lugar a un espacio sorprendente y

fascinante. Situado el camarín a un nivel más elevado que el resto de la iglesia y abierto a ella, presenta

planta cuadrada y sus muros se articulan mediante monumentales estípites. Como se dijo, los

paramentos se enriquecen con una profusa labor de yeserías de variados motivos entre las que se

disponen bandas de espejos. Gracias a ellos la luz que entra desde una ventana trasera y desde las

claraboyas laterales, ubicadas por encima de las cornisas, multiplica los efectos dramáticos, que aún se

acentúan gracias a los dispuestos en las pechinas que apean la cúpula polilobulada que cubre el espacio,

también enriquecida con movidas yeserías policromas. El acceso a este recinto parte de la sacristía

mediante una escalera de ida y vuelta, con un acodo y dos rellanos, de los cuales es especialmente

suntuoso el que precede al camarín, que está cubierto con bóveda semiesférica sobre pechinas de

intradós gallonado y anillo mixtilíneo decorado con volutas. Aunque se desconoce el nombre del

tracista de este recinto, así como el de los artistas que intervinieron en su realización, consta que se

construyó en 1744.

1 Así lo expresa CAMACHO, Rosario. “El espacio del milagro: el camarín en el barroco español”. Actas del I Congreso

Internacional de Barroco. Porto, 1991, vol. II, p. 185.

2 KUBLER, George. Arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Ars Hispaniae, vol. XIV, Madrid, 1957, pp. 285-291.

3 Véase al respecto GALERA ANDREU, Pedro A. . Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén. Jaén, 1977, p. 293.

Page 75: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

68

Singular es el camarín de la basílica de San Juan de Dios de Granada, pues no alberga una

imagen religiosa, sino la urna de plata que custodia las reliquias del citado santo fundador de la orden

hospitalaria de su nombre.4 Dicho camarín se levanta sobre la sacristía, dispuesta en sentido trasversal

al eje de la nave de la iglesia. Ésta, con planta de cruz latina, presenta dos capillas hornacinas a cada

lado, un amplio crucero y un presbiterio poco profundo. Su fachada, ligeramente oblicua respecto a la

nave, está presidida por una monumental portada flanqueada por torres. Las cubiertas interiores son

bóvedas de cañón con lunetos, excepto en el crucero donde se levanta una cúpula sobre tambor que está

rematada por una linterna. Este templo fue construido por el arquitecto José de Bada a partir de 1734,

correspondiendo a 1741 su fachada y realizándose su extraordinaria decoración interior entre 1740 y

1757, fecha de la bendición del templo. Los artífices de las labores de talla, de las esculturas y pinturas

fueron los maestros Francisco Guerreo, Agustín de Vera Moreno y Diego Sánchez Sarabia,

respectivamente.

Al camarín se accede por unas escaleras decorada con mármoles, azulejos de Triana,

balaustrada de ricas maderas y pinturas murales con motivos de arquitecturas, de paisajes, pájaros y

flores que fueron realizadas por Tomás Ferrer. En el antecamarín también se empleó la pintura mural,

contando además con diferentes esculturas y labores de talla, aunque resulta especialmente llamativa la

presencia de tibores chinos y de urnas con fruteros y leones de fu. El camarín es de pequeñas

proporciones, se cubre con media naranja y linterna y sus muros están articulados por estípites,

decorándose con menudas labores de hojarasca tallada que enmarcan pinturas sobre cobre, espejos

biselados de diferentes tamaños y formatos, paños recortados, medallones, guirnaldas y un numeroso

conjunto de relicarios. Todos los paramentos aparecen dorados. Preside este espacio la urna de plata

que custodia las reliquias de San Juan de Dios, realizada por el platero Miguel de Guzmán hacia 1755.

Cobija dicha urna un templete de madera dorada, sostenido por ocho columnas. A espaldas del camarín

se sitúa una pequeña estancia, el poscamarín, igualmente rico en ornamentación en madera tallada y

dorada y espejos, que está presidido por una escultura de la Inmaculada, obra de Agustín de Vera

Moreno. La imagen aparece colocada sobre un artístico pedestal, bajo el que está situada una urna con

el cuerpo momificado de San Feliciano. La acumulación de elementos decorativos y especialmente el

brillo de los dorados hacen que el camarín se perciba desde la nave de la iglesia a través del gran arco

que se abre en el retablo mayor como un ascua de luz, como un recinto celestial.

Especial interés y riqueza tienen los camarines barrocos andaluces dedicados a la Virgen María.

En ellos sus creadores vertieron sus mejores calidades para crear recintos en los que dar testimonio de

un encendido amor a la mujer y a la madre entrañadas en la pureza intachable e inaccesible de la

Santísima Virgen. Son estancias dignas de una reina, perfectamente adecuadas a la que es proclamada

como Reina de la Creación. Son ámbitos sacros que también tienen algo de salón profano, de tocador o

vestidor, de lugar para guardar preseas, especie de arca o cofre de maravillas, joyel en el que se

encuentra un oculto tesoro. De hecho, en su organización existen además del propio camarín una serie

de salas en las que se guardan las riquísimas vestiduras y joyas con las que se adereza a la Virgen

conforme a la solemnidad de las festividades o según se trate de los días ordinarios del año litúrgico.5

4 Existe una monografía sobre este conjunto elaborada por ISLA MINGORANCE, Encarnación. Hospital y Basílica de San

Juan de Dios en Granada, León, 1979.

5 Los comentarios corresponden a BONET CORREA, Antonio. Andalucía barroca. Arquitectura y urbanismo, Barcelona,

1978, pp. 206-208.

Page 76: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

69

Uno de los ejemplos más antiguos de camarín mariano en Andalucía es el de la Virgen de la

Victoria en Málaga.6 Se localiza en el convento de los mínimos de la ciudad y su construcción fue

promovida por el Conde de Buenavista. El proyecto se elaboraría por Felipe de Unzurrúnzaga en 1691,

si bien las obras se comenzarían tres años más tarde y concluirían en 1700. La torre en la que se aloja el

camarín se adosa en la cabecera de la iglesia y presenta tres niveles superpuestos, de los que el inferior

corresponde a la cripta con los sepulcros de los condes de Buenavista y sus descendientes, el central es

la sacristía y el superior el propio camarín. Los dos primeros tienen planta cuadrada y el último

octogonal. La cripta es un espacio lúgubre y oscuro que se decora con yeserías de color blanco sobre

fondo negro que mayoritariamente representan esqueletos. Un grupo de columnas situadas al centro de

la estancia es el único soporte de las bóvedas de arista, también decoradas con calaveras y tibias.

Adosados al muro del fondo y flanqueando un pequeño retablo se disponen los monumentos

sepulcrales de los condes de Buenavista, quienes aparecen arrodillados en actitud orante. En las

restantes paredes, articuladas por estípites y cariátides se distribuyen los nichos de enterramiento, cuyos

frentes son cartelas de yeserías enmarcadas por movidas hojas y temas vegetales.

Mediante una escalera con dos tramos y descanso intermedio se accede a la sacristía,

dependencia que ofrece una columna central y que carece de decoración. Otros dos tramos de escalera

llevan hasta el camarín. La caja de dicha escalera se cubre con una bóveda esquifada en cuyo centro se

representa en yeso al Salvador, mientras en los lunetos aparecen los apóstoles. En el descansillo se ha

dispuesto un gran medallón cobijado por un dosel y enmarcado por motivos vegetales y figuras

infantiles, en el que se ha representado a San Francisco de Paula.

El camarín, que se abre tras el altar mayor de la iglesia, es un recinto de exuberante

ornamentación que alberga al centro la imagen de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Victoria,

situada sobre un artístico pedestal que sostienen figuras de ángeles. El recinto, al que durante una

restauración efectuada en 1971 se le añadieron un zócalo de azulejos y nuevas vidrieras, es una

explosión de labores de yeserías, en parte policromadas, entre las que se intercalan distintos espejos. La

decoración cubre las paredes del octógono según un ritmo alterno y disponiéndose simétricamente,

presentando símbolos marianos y temas de las letanías lauretanas. Marcan los lados del octógono

pilastras cajeadas que se cubren de carnosa decoración vegetal con cardos y flores. En el encuentro

entre las pilastras se disponen una serie de espejillos. Cada uno de los frentes, organizados

alternativamente, ofrece grandes composiciones con cardos, flores y querubines, ocupando el centro un

amplio espejo sobre el que hay cartelas con inscripciones marianas. La ornamentación invade el friso

con carnosos motivos vegetales, parejas de angelitos y símbolos de las letanías lauretanas, apareciendo

canecillos de hojarasca y espejillos sobre los capiteles. Toda esta recargada y plástica decoración

origina un efectivo juego de claroscuros que hace resaltar la luminosidad de la bóveda de paños,

ordenada mediante parejas de pilastras de igual traza y ornamentación que las inferiores. Destacan por

su volumen y movimiento los enmarques de las ventanas rematadas en parejas de angelitos o en

águilas bicéfalas, así como los símbolos marianos que ocupan los registros superiores, igualmente

enmarcados por carnosas yeserías. La cubierta se remata por un cupulino también octogonal de anillo

ornamentado y florón central.

Toda esta ornamentación, símbolos e inscripciones se integran en un programa iconográfico del

que también forman parte la decoración de la escalera y de la cripta. Para algunos de los estudiosos que

han tratado de descifrarlo la clave del mismo está en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de

Loyola. La cripta, con sus imágenes lúgubres y de muerte, corresponde al lugar de la penitencia de la

6 Véase el pormenorizado estudio de CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario. Málaga barroca. Arquitectura religiosa de los

siglos XVII y XVIII, Málaga, 1981, pp. 223-232.

Page 77: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

70

que los fieles salen tras arrepentirse de sus pecados y suben por una escala santa en la que los recibe el

Redentor rodeado por los apóstoles y ascienden al camarín que es la morada de la salvación eterna

gracias a la intercesión de la Virgen María. Otros interpretaron el conjunto como representación de las

tres vías o edades de la vida espiritual del hombre. La cripta corresponde al nivel terrestre y se

identifica con la vía purgativa de los principiantes en la vida ascética. La escalera, con su iluminación

progresiva, sería la vía iluminativa en la que se consigue el acrecentamiento en la vida espiritual y se

facilita al fiel alcanzar la unión con Dios, representando el camarín que se ofrece como mansión de la

inmortalidad, la culminación de la vía unitiva. También se ha visto este conjunto como una advertencia

moralizadora recordatoria de nuestra condición mortal que necesita de la práctica de las virtudes,

especialmente de la caridad para vencer a la muerte y alcanzar la resurrección y la gracia que la Virgen

de la Victoria representa en su camarín.7

El impacto de este camarín en los ambientes religiosos y artísticos malagueños fue

considerable, como se comprueba al advertir su influencia en otros que se erigieron tanto en la ciudad,

como en su área geográfica. Entre todos destacan los levantados en Antequera, ciudad cuya situación

en el cruce de caminos entre Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, le permitió recibir el influjo de estos

centros creadores y a la vez servir de núcleo difusor. Los camarines antequeranos no ofrecen grandes

novedades en cuanto a estructura, pero si resultan muy llamativos por su rica decoración.8 De todos

ellos resultan especialmente llamativos el de la Virgen de los Remedios y el de la Virgen del Socorro.

El primero corresponde a la patrona de la ciudad y se localiza en la iglesia del mismo nombre que

formó parte del convento de Franciscanos Terceros, un templo cuyas obras se desarrollaron entre 1628

y 1697 bajo la dirección de los maestros Gonzalo Yañez y Fernando de Oviedo. Tiene planta de cruz

latina con naves y capillas laterales, presentando cabecera plana.9 Todos sus muros están cubiertos por

pinturas al temple de rico colorido y estética barroca, algunas de las cuales fingen estar realizadas sobre

lienzo. Igualmente barroco es el retablo mayor con monumentales columnas salomónicas que fue

construido por Antonio Rivera en el primer tercio del siglo XVIII. Tras el mismo se sitúa el camarín

edificado entre 1700 y 1707 y cuya traza se atribuye a Andrés Burgueño. Tiene planta hexagonal y

pilastras corintias dobladas en los ángulos entre las que se abren ornamentados arcos de medio punto.

Menuda decoración de hojarasca cubre el fuste de los soportes, enriquece los arcos de compleja rosca,

así como el enmarque de las ventanas ovales que se abre en ellos y el entablamento, en donde también

hay canecillos y figuras de pájaros, además de querubines en los ángulos. Grandes espejos con movidos

marcos se sitúan bajo las ventanas. En las pechinas se representan emblemas marianos entre acantos y

querubines, apoyando en ellas una bóveda semiesférica fragmentada mediante nervaduras planas.

Sobre ellas y los segmentos resultantes se distribuye una profusa ornamentación de carnosos motivos

vegetales. Se corona la cubierta en un cupulino en el que junto a la decoración de acantos aparecen

unas veneras.

Todo este movido conjunto de ornamentos que gracias a los espejos se multiplica y crea

efectistas juegos de luces y sombras está pensado para resaltar la pequeña imagen de la Virgen de los

Remedios que ocupa el centro del camarín. Se levanta sobre un original templete de madera integrado

por estilizadas volutas decoradas con hojarasca y rematadas por figuras de ángeles que portan una

colosal corona. Este ingenioso baldaquino fue realizado por Miguel Asensio en 1721.

7 CAMACHO, Rosario. Op. Cit., pp.193-196.

8 Sobre ellos existe un importante estudio realizado por ROMERO BENÍTEZ, Jesús. “Camarines antequeranos del siglo

XVIII”, Jábega, 13, 1976.

9 Sobre este templo puede consultarse FERNÁNDEZ, José María. Las iglesias de Antequera, Antequera, 1970, pp.127-136.

Así mismo ROMERO BENÍTEZ, Jesús. Guía Artística de Antequera, Antequera, 1989, pp, 256-270. El estudio

arquitectónico más completo se debe a CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario. Op. Cit, pp. 324-328.

Page 78: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

71

El camarín de la Virgen del Socorro se encuentra en la iglesia del colegio de Santa María de

Jesús. El edificio ha sufrido numerosas vicisitudes a lo largo de los siglos, quedando casi

completamente destruido durante la invasión francesa, por lo que debió ser reconstruido. Durante el

proceso de las obras se produjo la reorientación del edificio y la capilla de la Virgen del Socorro que

había permanecido en pie y que se abría en uno de los muros laterales del templo pasó a ser capilla

mayor. Su peculiar configuración hexagonal, sus grandes arcos cobijando retablos y las tribunas altas

que recorren todo el cuerpo superior otorgan a este ámbito el aspecto de un teatro. El retablo mayor, de

gran sencillez compositiva, parece una especie de gran marco dorado que rodea la embocadura del

camarín. Tanto éste como aquel son obra del maestro antequerano Antonio Rivera, perteneciente a una

acreditada familia de artistas especializados en la talla de la madera y el yeso. La construcción del

camarín tuvo lugar en 1725.10

Se trata de un espacio pequeño de planta cuadrada que presenta un

zócalo de mármol rojo con roleos y baquetones y con el escudo de la cofradía entre tornapuntas y

placas recortadas. Por su color y sencillez ornamental contrastan con la menuda, abigarrada y movida

decoración de yeserías del cuerpo superior. Unas basas sostienen estípites coronados por capiteles

integrados por carnosos acantos y querubines de gran escala que comprimen el espacio inferior e

impulsan la visión hacia el movido entablamento del que cuelgan escudos de la cofradía y anagramas

marianos sostenidos por querubines de los que arrancan placas recortadas con carnosos acantos que

alcanzan el zócalo. El tambor presenta ventanas alternando con recuadros rodeados de yeserías y las

pechinas angulares ofrecen medallones con las virtudes cardinales, todos ellos enmarcados por acantos,

veneras, espirales y querubines que soportan una corona. En este ámbito que preside bajo un templete

de madera dorada la imagen de vestir de la Dolorosa con la advocación del Socorro, se ha logrado la

fusión de las artes que propugna el barroco, al haberse combinado con gran maestría arquitectura,

escultura y pintura. No obstante, su riqueza decorativa, la sensación ascendente del espacio

comprimido y los juegos y efectos luminosos, no son perceptibles desde la iglesia. Solo quien accede al

camarín es consciente de encontrarse en un lugar maravilloso, casi celestial, en el que reside la Virgen

María.

Cercana a la ciudad de Antequera se encuentra la población sevillana de Estepa, en la que se

erigieron tres hermosos camarines-torre durante el siglo XVIII.11

El más antiguo de ellos parece ser el

de la iglesia de la Asunción, adosado a la cabecera de un templo cuya única nave se cubre con bóvedas

de cañón con lunetos, mientras el presbiterio presenta una semiesfera. Lo más destacado de este interior

es el importante conjunto de pinturas que lo enriquece, componiendo un amplio programa iconográfico

que en la capilla mayor está integrado por representaciones de los Padres de la Iglesia, santos

fundadores, los evangelistas, eremitas, confesores, doctores, santas vírgenes y arcángeles, así como

escenas de la vida de Jesús y de María, en los medios puntos. En la nave continua la decoración

pictórica, tanto en la bóveda como en los muros laterales, con representaciones de santos, escenas de la

vida de Cristo y de la Virgen, ángeles y apóstoles.12

Estas pinturas fueron realizadas por Manuel Jódar

y Romero en 1754.

El camarín se abre a la nave mediante la amplia embocadura del retablo barroco que preside la

capilla mayor. Aparece superpuesto a la sacristía y el conjunto se completa con la escalera que permite

10 ROMERO BENÍTEZ, Jesús. “Camarines…. Op. Cit., p. 28.

11 Existe un trabajo de GÓMEZ PIÑOL, Emilio. “Camarines Estepeños: Origen y función”, Actas de las III Jornadas sobre

Historia de Estepa, Estepa, 1999, pp. 625-642. A pesar de su título, y aunque menciona los tres que aquí se comentan, se

centra en el de la Asunción, refiriendo quien fue su patrono, las vicisitudes del comienzo de la obra y las pinturas que lo

adornan.

12 La identificación de las escenas y santos pintados en este templo fue realizada por HERNÁNDEZ DÍAZ, José,

SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE TERÁN, Francisco. Catálogo arqueológico y artístico de la

provincia de Sevilla. Tomo IV, Sevilla, 1955, pp. 70 y 72.

Page 79: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

72

la comunicación entre ambos. Tiene planta hexagonal, presenta un zócalo de jaspes y se cubre con

bóveda de seis paños. En ellos se han pintado arcángeles, ángeles músicos y en las pechinas, escenas de

la vida de la Virgen, mientras a los lados de la ventana se localiza el apostolado. En los frentes se han

dispuesto una serie de pinturas sobre lienzo que también representan escenas de la vida de María. Este

camarín fue construido a partir de 1716 por Francisco López, gracias a la generosidad del acaudalado

estepeño don Salvador del Barco y Robles. No obstante, diversos pleitos y problemas retrasaron la

edificación, prolongándose su ornamentación durante varios años, hasta completarse el dorado en 1749.

Alberga la imagen de candelero de la Virgen de la Concepción, dispuesta sobre una artística peana.

Un segundo ejemplo de camarín-torre estepeño corresponde al de la Virgen del Carmen, que

también se levanta sobre la sacristía y se adosa a la cabecera del templo, integrándose en este conjunto

la escalera de comunicación entre ambas. La iglesia es de una sola nave y se cubre con bóveda de

cañón rebajado con lunetos, media naranja sobre pechinas en el crucero y bóveda vaída en el

presbiterio. El conjunto que integran sacristía, escalera y camarín forman un núcleo independiente,

elevándose notablemente sobre las cubiertas del cuerpo de la iglesia. Este volumen articula sus

paramentos con pilastras toscanas sobre pedestales y ofrece un antepecho con basamentos coronados

por esferas, rematándose el tejado por una linterna. El interior de la iglesia constituye uno de los

conjuntos decorativos más homogéneos desde el punto de vista artístico, ya que tanto la arquitectura

como los retablos, imágenes, pinturas y decoración mural responden a un único criterio estético de

sentido barroco, que es el imperante en Andalucía durante el siglo XVIII.

La sacristía que ocupa la planta baja de la torre-camarín es de planta cuadrada y se cubre

mediante cuatro bóvedas de arista que descansan en una columna central de jaspe rojo. En las bóvedas

y arcos se han pintado temas florales y de rocallas. La caja de la escalera presenta una bóveda

semiesférica dividida en ocho paños, solución que se repite en el camarín. Éste se enriquece con

pinturas y motivos sobrepuestos de acusado geometrismo, técnica que también se ha empleado en la

decoración de las paredes y bóvedas del templo. En las pechinas se sitúan los escudos de los patronos.

Al parecer este camarín se encontraba en obras en 1718, si bien su decoración aún no se había

completado a mediados del siglo.13

En su interior se sitúa la imagen de la titular, escultura de vestir al

parecer de la segunda mitad del siglo XVII aunque muy restaurada en diversos momentos. Es pieza

muy destacable el conjunto de peana y baldaquino que la alberga, pues se trata de una obra de madera

tallada y dorada, del tercer cuarto del siglo XVIII. La peana la forman retorcidas volutas de rocallas en

las que descansan ángeles y se remata por un trono de nubes con querubines sobre el que se sitúa la

imagen de la Virgen. Prolongando aquellas volutas se crea un templete o baldaquino, cuyo remate son

figuras de ángeles que sostienen una gran corona.

El tercero y más atractivos de los camarines de Estepa es el de la Virgen de los Remedios.14

También se trata de un camarín-torre, pues el volumen octogonal adosado a la cabecera de la iglesia se

desarrolla en altura mediante la superposición de dos ámbitos, uno que sirve de sacristía en la planta

baja y otro que alberga la imagen mariana correspondiente al piso superior. El acceso a éste se realiza

mediante una amplia escalera alojada en un cuerpo lateral, que comunica con la sacristía. El camarín

fue agregado a la nave del templo cuando se estaba renovando el presbiterio. La obra parece haberse

iniciado en 1754 por el maestro antequerano Cristóbal García, quien también trabajó en la renovación

del templo, labor que se venía desarrollando desde comienzos del siglo. En la obra también debió

intervenir el maestro ecijano Nicolás Bautista de Morales. A partir de 1758 se documenta la presencia

13 HERNÁNDEZ DÍAZ, José, SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE TERÁN, Francisco. Op. Cit., p. 68.

14 En una ocasión precedente tratamos de este camarín MORALES, Alfredo J.. La piel de la arquitectura. Yeserías

sevillanas de los siglos XVII y XVIII, Sevilla, 2010, pp.130-132. Dicho texto es la base de los siguientes comentarios.

Page 80: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

73

en el proceso constructivo de los maestros Andrés de Zabala y Juan Antonio Blanco, correspondiendo a

este último la realización del zócalo y del pavimento entre 1781 y 1782. De las labores escultóricas y

de las yeserías hay diferentes pagos al maestro antequerano Diego Márquez desde 1777, constando que

la carpintería fue realizada por Antonio Cornejo en los años 1760 y 1761 y que del dorado y estofado

se encargó Salvador Romero, a quien se efectuaron una serie de pagos entre 1762 y 1777. No se sabe si

las pinturas de los Evangelistas y Padres de la Iglesia que aparecen en la bóveda se deben a este mismo

artista.

El camarín es de planta octogonal, ofrece un zócalo de mármoles rojos y negros con

incrustaciones de jaspes y un amplio banco del que surgen esbeltos estípites de perfiles dorados

ordenando unos muros ligeramente curvos que albergan hornacinas con imágenes de arcángeles y de

santos, además de diez relieves con escenas de la vida de Jesús y María, enmarcados por ondulantes

rocallas. La similitud de esos estípites y de otros elementos ornamentales del camarín con los del

retablo mayor de la iglesia de San José de Antequera ha llevado a atribuir su autoría al maestro Diego

Márquez. El comentado juego de líneas curvas se repite en el entablamento y en la cornisa, así como en

la media naranja que está dividida en casos mediante molduras doradas originando una especie de

estrella en la clave. Los plementos están recorridos por molduras mixtilíneas que en determinados

puntos enmarcan cartelas. Tan variados y ricos elementos permiten crear un espacio misterioso y

fascinante, variado y suntuoso, digna morada de la imagen mariana que se dispone sobre un movido

trono de ángeles. Los efectos escenográficos eran más acusados en origen, cuando el recinto solo se

iluminaba por dos óculos situados angularmente. La apertura de una ventana lateral ha alterado la

luminosidad y la percepción del camarín.

Otro importante camarín de la provincia de Sevilla es el de la Virgen de la Merced de Écija.15

El

conjunto conventual que fue de los mercedarios calzados se edificó entre las últimas décadas del siglo

XVI y el primer tercio del siglo XVII. Durante el XVIII se efectuaron obras de reparación y renovación

estética de la iglesia, construyéndose además el camarín, cuyas obras se iniciaron en 1739. También

responde al tipo de camarín-torre, pues está resuelto como un volumen prácticamente autónomo

adosado a la cabecera de la iglesia. Al exterior presenta un primer cuerpo de planta cuadrada, cuyas

fachadas se ordenan por pilastras toscanas con basa y capitel de ladrillo fino, mientras el fuste aparece

blanqueado. El segundo cuerpo es octogonal con pilastras del mismo orden y huecos fingidos y en él se

combinan las superficies encaladas, los elementos arquitectónicos en ladrillo fino y labores de

azulejería en color azul. El tercer cuerpo es una linterna, está fabricado en ladrillo fino, se organiza con

pilastras y se enriquece con azulejos. Tejas vidriadas en blanco y azul aparecen en la cubierta.

Interiormente el camarín presenta planta de cruz griega inserta en un cuadrado, presentando

achaflanados los ángulos de encuentro de los brazos. El acceso a este recinto se efectúa mediante una

escalera adosada al flanco norte que remata en un antecamarín de planta rectangular. Los muros del

camarín se dividen en tres módulos mediante pilastras alas que se han superpuesto estípites que solo

ocupan los dos tercios superiores del fuste. En el módulo central de cada muro se ha situado una cartela

ovalada apeada en un pinjante y enmarcada por una moldura mixtilínea remata en un frontón curvo,

roto y enrollado con un gran penacho central. Sobre los arcos torales aparecen las pechinas con grandes

cartelas con el anagrama de María, enmarcadas por perfiles mixtilíneos y rematadas por unas coronas

con penachos de acantos que sostienen figuras infantiles.

15 Para un comentario detallado de este camarín véase MORALES, Alfredo J.. “Estructura y ornato en la arquitectura

barroca. Algunos ejemplos ecijanos”, en AA. VV.. Écija, ciudad barroca (II), Écija, 2006, pp. 124-129.

Page 81: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

74

El anillo donde apoya el tambor de la bóveda presenta en el entablamento potentes cartelas

pictóricas con enmarque mixtilíneo, volutas y penacho rematado en jarrón. En dichas cartelas se han

pintado símbolos de las letanías lauretanas. Un texto latino extraído del Éxodo ocupa el friso. El

tambor, que es octogonal, presenta ventanas fingidas en siete de los lados, siendo real solo la del frente

de poniente. Estos huecos se enmarcan por labores de yeserías, destacando los estípites de perfil

mixtilíneo y con figuras de ángeles que los flanquean. En la cornisa que sirve de arranque a la bóveda

aparecen figuras infantiles sosteniendo palmas. En el friso de remate del tambor se ha situado una frase

tomada del capítulo 12 del Apocalipsis. Los paños en los que se divide la bóveda están decorados por

yeserías con cartelas, en algunas de las cuales aparecen símbolos de las letanías lauretanas. También le

linterna que remata la bóveda lleva decoración de yesos.

Uno de los grandes aciertos de las yeserías antes mencionadas es el hecho de aparecer perfiladas

en azul, pues les otorga corporeidad y contribuye a modificar las dimensiones reales del camarín.

También resulta decisiva la iluminación, pues al proceder la luz de una sola ventana situada a poniente

hace que los fieles situados en la iglesia no perciban dicho foco y contemplen la imagen de la Virgen

bañada por una luz que parece descender directamente del cielo, como si se tratase de una aparición. Se

trata de una solución plenamente escenográfica y barroca que potencia la devoción de los fieles hacia la

Virgen María.

En la ciudad de Granada se encuentran dos de los más hermosos camarines barrocos presididos

por imágenes marianas en Andalucía, el de Nuestra Señora de las Angustias y el de la Virgen del

Rosario. En ambos cabe destacar tanto su rica decoración, como sus programas iconográficos y la

complejidad de las cámaras que los rodean. El templo al que se adosa el primero de ellos se construyó

bajo la dirección de Juan Luis Ortega entre 1664 y 1671 y cuenta con una monumental fachada

flanqueada por torres y organizada por columnas salomónicas, en la que destaca la imagen de la Virgen

de las Angustias de la hornacina superior, que fue labrada por Bernardo Francisco de Mora y su hijo,

José de Mora, en 1666.16

La iglesia presenta una sola nave con cuatro capillas laterales a cada lado,

crucero y amplio presbiterio. La nave se cubre con bóveda de cañón con lunetos, las capillas con

bóvedas de arista y el crucero con una cúpula gallonada sobre tambor. Todos los muros aparecen

decorados con pinturas de motivos vegetales. Tras el monumental retablo mayor de mármoles

polícromos y madera, que fue diseñado por Marcos Fernández Raya, que se comenzó en 1728 y se

concluyó en 1760 se abre el camarín de la Virgen de las Angustias. La imagen de la titular, aunque

obra de hacia 1565 y que se atribuye a Gaspar Becerra, fue modificada por Pedro Duque Cornejo en

1718.

El camarín, al que se accede desde una escalera localizada en el tránsito de la sacristía al

presbiterio, está flanqueado por dos dependencias de planta cuadrada y situadas a un nivel inferior. Su

construcción estaba finalizada en 1691, pero la decoración se prolongó hasta 1703. El diseño del

proyecto decorativo se debe a Juan de Mena, pero Francisco Hurtado Izquierdo introdujo algunos

cambios a raíz de su participación en 1712. El camarín presenta columnas salomónicas pareadas de

mármol negro sosteniendo los arcos que apean la cúpula y unos pequeños estípites junto a las puertas.

En el conjunto destaca la decoración en mármoles de diferentes colores17

. La cúpula ofrece labores

talladas y doradas, pero se trata de una reconstrucción efectuada tras el incendio que sufrió el recinto en

1916. Los muros de las cámaras laterales o antecamarines están cubiertos por pinturas realizadas por

16 Sobre este templo y su imaginería puede verse ISLA MINGORANCE, Encarnación. La Virgen de las Angustias I. El

conjunto escultórico, Granada, 1989.

17 Han sido estudiados por RIVAS CARMONA, Jesús, “La significación de los mármoles del barroco andaluz”, en

Congreso Internacional Andalucía Barroca. I. Arte, Arquitectura y Urbanismo. Actas, Bilbao, 2009, pp. 217-219.

Page 82: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

75

José Hidalgo y Juan Medina entre 1739 y 1742 y representan pasajes de la Vida de la Virgen y los

dolores de Nuestra Señora.

La imagen mariana, que sostiene sobre sus piernas una escultura yacente de Cristo tallada en el

siglo XIX, aparece situada sobre un trono realizado en 1734 por Marcos Fernández Raya. Sus ricos

vestidos, la corona, pecherín y cetro, la media luna con querubín y la cruz dispuesta a sus espaldas

otorgan al grupo escultórico un carácter plenamente barroco y teatral. El fulgor que originan las piezas

de plata de este rico ajuar se refleja sobre las pulimentadas piedras que enriquecen la arquitectura,

originando unos efectistas contrastes y juegos de luces, que otorgan al camarín un aspecto misterioso y

vibrante.

Como cumbre de los camarines barrocos andaluces se ha catalogado el de la Virgen del Rosario

del convento granadino de Santo Domingo o de Santa Cruz la Real.18

El templo se edificó en el siglo

XVI, si bien en la década de 1690 se amplió la capilla mayor y se construyó el crucero, en donde se

erigió una cúpula sobre tambor. Estas obras y las de renovación decorativa del conjunto debió dirigirlas

Melchor de Aguirre. El camarín que alberga la imagen de la Virgen del Rosario se sitúa en el brazo del

evangelio del crucero y le sirve de embocadura un potente y movido retablo de estípites y poblado de

figuras de ángeles, que fue realizado por Blas Antonio Moreno entre 1743 y 1765. La obra del camarín

fue de una gran lentitud y fue pensada en 1724 a fin de evitar los inconvenientes que ofrecía el bajar la

imagen del retablo para las procesiones. La falta de solar hizo que la obra no se comenzara hasta 1744

cuando se pudo comprar una casa situada al otro lado de un callejón. Dicho espacio fue conectado a la

iglesia mediante un arco que permitía el paso de los carruajes, aprovechándose la superficie de la

vivienda para organizar las dependencias del camarín, que fue construido sobre dicho arco. Se

desconoce el autor del proyecto original, aunque se ha relacionado con José de Bada, habiendo

participado un nutrido grupo de artistas hasta su culminación en 1773.

El camarín aparece flanqueado por tres dependencias. Las dos laterales o antecamarines son de

planta rectangular y se cubren por elaboradas bóvedas y medias cúpulas sobre trompas, que aparecen

decoradas con pinturas de ángeles músicos que fueron realizadas por Chavarito, Tomás Ferrer y Tomás

Medialdea. La decoración se completa con esferas de reluciente metal y en el antecamarín llamado de

Lepanto se han pintado además trofeos militares e instrumentos de música y retratos de los almirantes

de la flota de la Liga Santa en dicha batalla. No obstante, sobresalen un gran lienzo con la escena de la

Batalla de Lepanto y, enfrentado, una representación de San Pío V en oración. La dependencia trasera

es el poscamarín con complicadas bóvedas vaídas en los flancos y oval al centro que se cubren por

espejos y que apean sobre parejas de columnas de mármol de Lanjarón. Desde estas bóvedas

espejeantes y desde las ventanas abiertas en este espacio surgía la luz que irradiaba sobre el camarín.

Pulidas piedras de diferentes colores y orígenes han servido de pavimento y zócalo de estas

dependencias y para las cornucopias que se distribuyen por los muros.

El camarín es el espacio más rico en ornamentación, pues a las pinturas de perspectivas de los

paneles bajos y a los relieves con pasajes bíblicos del zócalo se suma el chapeado de espejos de todos

los elementos y superficies, lo que convierte el espacio en puros reflejos acerados. El efecto del

conjunto es deslumbrante, como si se tratara de un firmamento en miniatura. Esta rutilante decoración

brilla como un gran broche o aderezo de pedrería y debería resultar increíblemente bella a la luz

parpadeante de los cirios y velas.19

De esos brillos participa la propia imagen de la Virgen revestida de

18 El camarín fue estudiado por TAYLOR, Rene. “El retablo y camarín de la Virgen del Rosario en Granada”, Goya, 1961,

nº4.

19 BONET CORREO, Antonio. Op. Cit., p. 214.

Page 83: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

76

traje de plata según las modas cortesanas del siglo XVI. En ese siglo se ha fechado esta imagen que la

tradición señala como la que llevó don Álvaro de Bazán a la Batalla de Lepanto. De ahí los trofeos

militares pintados en las bóvedas y representados con piedras polícromas en el pavimento. Ese hecho y

el llamado milagro de la estrella de 1679 cuando por intercesión de la Virgen del Rosario desapareció

una epidemia de peste que diezmaba la ciudad, explican la amplia y profunda devoción que logró en el

pueblo granadino y su afán por dotarla de un espacio en consonancia. Por ello no es de extrañar que al

levantar este asombroso camarín lo rematasen con una estrella de espejos, fiel traducción de la Stella

Matutina de las letanías lauretanas, con el que quisieron simbolizar y coronar a la propia imagen

reluciente de la Virgen del Rosario.

Page 84: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

77

Figura 1: Panteón de los Condes de Buenavista en el Santuario de Nuestra Señora de la Victoria,

Málaga. Foto: Alfredo J. Morales

Page 85: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

78

Figura 2: Camarín de Nuestra Señora de los Remedios, Estepa (Sevilla). Foto: Manuel Gámez.

Page 86: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

79

Figura 3: Camarín de Nuestra Señora de la Merced, Écija (Sevilla). Foto: Alfredo J. Morales

Figura 4: Camarín de Nuestra Señora del Rosario en la Iglesia de Santo Domingo, Granada. Foto:

Pedro Luengo.

Page 87: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

80

A modelação do espaço: o efeito-surpresa

The shaping of space: the surprise effect

Jorge Manuel de Oliveira Rodrigues1

Resumo: A arquitectura barroca em Portugal foi evoluindo de acordo com as vicissitudes de

um país periférico, acabado de sair de uma crise dinástica que culminou num conflito de 28 anos – a

Guerra da Restauração, de 1640 a 1668 – e que por isso se manteve afastado das grandes novidades

artísticas, nomeadamente arquitectónicas, desenvolvidas a partir de Itália (Roma, Turim, Nápoles)

graças á criatividade de arquitectos como Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona ou

Guarino Guarini, entre outros. Os parcos recursos disponíveis foram sobretudo canalizados para a

construção de fortificações e de edifícios “utilitários”, fazendo com que ecos dessas novidades se

fizessem sentir de forma tímida em Portugal, primeiro com João Antunes e mais tarde com o trabalho

de arquitectos como Nicolau Nasoni, que permaneceram como excepções num panorama geral

arquitectonicamente pobre. A solução alternativa foi geralmente a de introduzir o efeito-surpresa na

modelação dos espaços através de artifícios que não implicavam uma arquitectura inventiva, mas antes

a adopção de soluções decorativas e ornamentais que investiam em duas originalidades da arte do

barroco português: a talha dourada e o azulejo. No primeiro caso encontramos as verdadeiras cavernas

douradas das igrejas de S. Francisco do Porto, S. Francisco de São Salvador da Baía ou a Matriz de

Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto; no segundo – e no que ao azulejo historiado do séc. XVIII diz

respeito – a criação de uma ilusão espacial através da aposição nas paredes do interior dos templos de

verdadeiras janelas virtuais, tema que iremos abordar nesta comunicação centrando-nos em exemplos

comos os da igreja de S. Francisco da Ordem Terceira de Elvas ou, sobretudo, da igreja dos Mártires de

Fronteira.

Abstract: Baroque architecture in Portugal evolved according to the specific circumstances of a

peripheral country, fresh out of a dynastic crisis that lead to a 28 year long conflict - the War of

Restoration, from 1640 to 1668 – and that kept the country apart from the major artistic novelties of the

period, namely in architecture, deriving from Italy (Rome, Torino, Napoli) thanks to the creativity of

architects such as Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona or Guarino Guarini,

amongst others. The scarce resources available were mainly channeled to the construction of

fortifications and “utilitarian” buildings, preventing the echoes of those artistic novelties to have a

serious impact in Portugal, with exceptions being the work of João Antunes, first, and later that of 18th

century architects such as Nicolau Nasoni, that remained isolated in a globally poor architectural

panorama. The alternative solution that was found usually appealed to the surprise effect in the shaping

of spaces through creative devices that didn’t entail an inventive architecture but relied, instead, in

ornamental solutions that made full use of two original characteristics of the Portuguese Baroque: the

gilded woodcarvings and the Portuguese tiles, the azulejo. In the first case we can still appreciate the

mock golden caverns in the interior of churches such as S. Francisco [Saint Francis] of Porto, S.

Francisco of São Salvador da Baía or the Matriz of Nossa Senhora do Pilar in Ouro Preto; in the second

case – and in what concerns the 18th century historiated tiles – the creation of a special illusion

through the display, in the interior walls of the temples, of actual virtual windows, the subject of this

paper, centered on the example of the original church of Senhor dos Mártires [Our Lord of the Martyrs]

in Fronteira.

1 Instituto de História da Arte /Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-U.N.L. e Museu Calouste Gulbenkian

Page 88: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

81

A arquitectura barroca em Portugal foi evoluindo de acordo com as vicissitudes de um país

periférico, acabado de sair de uma crise dinástica que culminou num conflito de 28 anos – a Guerra da

Restauração, de 1640 a 1668 – e que por isso se manteve afastado das grandes novidades artísticas,

nomeadamente arquitectónicas, desenvolvidas a partir de Itália (Roma, Turim, Nápoles) graças à

criatividade de arquitectos como Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona ou Guarino

Guarini, entre outros.

Os parcos recursos disponíveis foram sobretudo canalizados para a construção de fortificações e

de edifícios “utilitários”, fazendo com que os ecos dessas novidades se fizessem sentir de forma tímida

em Portugal, primeiro com João Antunes, no século XVII, e mais tarde com o trabalho de arquitectos

setecentistas como Nicolau Nasoni, que permaneceram como excepções num panorama geral

arquitectonicamente pobre. A solução alternativa foi geralmente a de introduzir o efeito-surpresa na

modelação dos espaços através de artifícios que não implicavam uma arquitectura inventiva mas antes

a adopção de soluções decorativas e ornamentais que investiam em duas originalidades da arte do

barroco português: a talha dourada e o azulejo.

No primeiro caso encontramos as verdadeiras cavernas douradas das igrejas de S. Francisco do

Porto, S. Francisco de São Salvador da Baía ou a Matriz de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto; no

segundo – e no que ao azulejo historiado do séc. XVIII diz respeito – deparamos com a criação de uma

ilusão espacial através da aposição nas paredes do interior dos templos de verdadeiras janelas e

arquitecturas virtuais, tema que iremos abordar centrando-nos sobretudo no exemplo da original igreja

do Senhor dos Mártires de Fronteira.

Construída num dos extremos urbanos da vila, dominando a paisagem da peneplanície

alentejana, esta igreja terá sido mandada erguer pelo Padre Miguel dos Santos Cabedo com a intenção

expressa de nela ser sepultado – transformando-a assim também no seu mausoléu – conforme inscrição

lapidar em campa rasa existente no interior, datada de 1724 e onde se pode ler que “pede Hu Pe Noço e

hua Ave / Maria pela çua alma por / Amor de Deus” em cada missa a celebrar.2

A fachada principal, ladeada por duas torres quadradas, apresenta um portal simples de cantaria

com frontão interrompido, cujas volutas enquadram uma cartela onde se inscrevem as Chagas de

Cristo. No eixo central abre-se ainda, um pouco acima, um óculo emoldurado pela cornija que corre a

toda a largura do edifício e aqui se curva e modela, numa descontinuidade geradora de movimento.

Remata este corpo central da fachada uma cimalha recortada em volutas (ver Figura 1).

O espaço interior é unificado: a planta tendencialmente centralizada – correspondendo, aliás, a

uma curiosa tipologia detectável no Distrito de Portalegre, no Norte Alentejano 3 - resolve-se num

octógono em cujos ângulos cortados se inscrevem, numa rigorosa simetria, dois púlpitos em madeira e

dois altares, o de Santana e o de Nossa Senhora do Carmo (ver Figura 2).

2 A fundação da igreja, no local onde terá existido uma outra dedicada a São Sebastião, é também atribuída a Fr. Miguel dos

Anjos, SIMÕES, J.M. dos Santos, Azulejaria em Portugal no Século XVIII, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010

(2ª edição revista e actualizada), p. 492, nota 1123

3 Vários exemplos, claramente inspirados sobretudo na obra Borrominesca de San Carlino alle Quattro Fontane, mas

também um pouco na Berniniana de San Andrea al Qurinale, ambas em Roma, encontramo-las na Igreja do Senhor dos

Mártires, no Crato, no Senhor Jesus do Outeiro de Alter do Chão, na igreja de São João Baptista de Campo Maior ou na

original obra do Senhor Jesus da Piedade, em Elvas, com torres colocadas em ângulo que fazem lembrar a fachada da Igreja

de Nossa Senhora da Praia de Salvador da Baía

Page 89: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

82

Um coro alto sobrepuja o nártex da entrada, sendo ao mesmo tempo uma antecâmara difusora

da luz que penetra pelo óculo frontal e inunda a igreja, realçando e pondo em valor a claridade do

trabalho de massa dos altares.4 Em frente, no topo da funda e baixa Capela-mor – num claro contraste

de luz e sombra – encontramos o Altar-mor, ponto fulcral da atenção dos fiéis que penetram no templo,

valorizado pela riqueza dos seus materiais e pela qualidade do seu trabalho de arquitectura e intarsiato:

a sua construção é em mármore claro da região (Borba, Estremoz) com colunas salomónicas que se

destacam pela cor cinzenta mais escura e se prolongam a toda a volta em arcos espiralados. Peça única

na sua qualidade artística, é enriquecida pelo trabalho em mármore embutido, de desenhos elaborados e

cores diversas. Um Sacrário, igualmente decorado por embutidos, completa este conjunto. Na parede

ao fundo sobrevive uma pintura mural seiscentista a fresco com uma representação do Cristo

Crucificado,5 sendo a pintura enquadrada por uma moldura azulejar ornamental setecentista. (ver

Figura 3)

O conjunto do Altar-mor é atribuído a João Antunes,6 sendo possível que, dada a qualidade e

originalidade da traça do templo, esta lhe possa ser também consignada, embora sem qualquer prova

documental que o sustente.7 A erudição e “novidade” entre nós desta traça, directamente inspirada nos

modelos italianos referidos e, por outro lado, o conhecido partido do arquitecto pelas estruturas de

planta tendencialmente centralizada de inspiração romana – como fará na monumental igreja de Santa

Engrácia em Lisboa, hoje Panteão Nacional, ou na também centrada igreja do Senhor Bom Jesus da

Cruz em Barcelos – autorizam a hipótese de estarmos aqui em presença de um projecto deste

arquitecto, embora a conclusão da igreja (a aceitarmos a data de 1724 como a da sua fundação)8 seja

posterior à da sua morte, em 1712.9

Revestindo as paredes laterais da Capela-mor conservam-se vários painéis setecentistas de

azulejo, objecto da nossa mais pormenorizada atenção. Atribuídos a Policarpo ou António de Oliveira

Bernardes 10

e executados cerca de 1715 ou 1717 a 1720 11

representam, à esquerda, no lado do

Evangelho, Verónica e Cristo a Caminho do Calvário e à direita, à sua frente, no lado da Epístola, a

Deposição de Cristo no Túmulo, com a Coluna e outros elementos da sua Paixão no Altar-mor12

e nos

4 Elemento que foge à erudição geral do conjunto, sobretudo depois da sua recente “repintura”, no pouco feliz restauro de

1991

5 Até há pouco tempo encoberta por uma tela recente, RODRIGUES, Jorge e CORREIA, Cosete, Verão do Barroco.

Catálogo Fronteira, Fronteira: Câmara Municipal de Fronteira, s/d [1988], p.5-6 6 SIMÕES, J.M. dos Santos, op. cit., p. 492

7 Sabemos que João Antunes frequentou a Aula do Paço, tendo começado, como mestre-pedreiro, por executar vários

altares em mármores embutidos na capela da Quinta dos Duques de Palmela ao Calhariz, na Arrábida, desde 1681, na

capela de São Gonçalo em S. Domingos de Benfica, cerca de 1685, ou na igreja Matriz de Colares, tendo também

executado, usando a mesma técnica, o túmulo da Princesa Santa Joana do Convento de Jesus em Aveiro, datado de 1699; o

uso dos embutidos em mármore, de excelente qualidade artística, associado às colunas salomónicas de colorido

contrastante, é uma das suas marcas artísticas, PEREIRA, José Fernandes, “ANTUNES, João”, in Dicionário da Arte

Barroca em Portugal, Lisboa: Presença, 1989, p. 33-36, aqui. P. 33

8 A hipótese da sua fundação ser atribuída a Fr. Miguel dos Anjos, aventada por Santos Simões [ver nota 1] poderia

recolocar a questão da cronologia e da relação do encomendante com o arquitecto

9 Sendo comum que os projectos fossem concluídos após a morte do seu projectista, como acontecerá no exemplo algo

extremo do templo lisboeta, que permanecerá inacabado até à década de 60 do século XX! 10 Mais provavelmente Policarpo, por afinidades tipológicas, uma vez que não estão assinados, SIMÕES, J.M. dos Santos,

op. cit., p. 492

11 MECO, José, “Os frontais de altar quinhentistas e seiscentistas de azulejo”, in Boletim Cultural da Assembleia Distrital

de Lisboa, Lisboa: Assembleia Distrital de Lisboa, 1998, p. 11-96, aqui p. 83

12 Anjinhos sustentando grinaldas de flores e frutos ladeiam duas cartelas ostentando três cravos e o pano de Verónica,

emoldurando o Cristo Crucificado pintado na parede fundeira, com uma cartela de volutas ladeadas de anjinhos e quartelões

com grinaldas contendo uma coluna, uma lança e uma cana com uma esponja no Altar-mor, completando o conjunto de

símbolos da Paixão referidos

Page 90: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

83

próprios painéis: um martelo e um alicate na cartela da base e uma coroa com três cravos no lado

esquerdo; uma escada na cartela e três dados no friso do lado oposto. As cenas da Paixão seguirão

modelos de Barocci veiculados por gravuras de Cornelis Cort.13

A perspectiva conseguida pelo rasgamento destas verdadeiras janelas virtuais para o exterior,

como veremos, bem como pelo artificio da colocação de uma porta falsa em trompe l’oeil em azulejo

polícromo azul e manganês, em frente e simétrica com a porta verdadeira da Sacristia, associados à

representação de pilastras sobrepostas em ângulo, criam uma ilusão de alargamento e modelação do

espaço que iremos abordar agora em detalhe (ver Figura 4).

Começaremos pelo elemento aparentemente mais singelo em toda esta composição que é, ao

mesmo tempo, o mais artificioso: a porta falsa em trompe l’oeil. A porta, de um só batente – tal como a

que esta “imita”, do lado oposto, de acesso à Sacristia – é reproduzida com todo o detalhe da madeira

apainelada, com as almofadas representadas em ilusório relevo e as ferragens da fechadura e dos cravos

reproduzidas em tom que pretende reproduzir o metal da sua composição. Para além de ser uma clara

manifestação do gosto pela cenografia e pelo artifício do barroco, é igualmente uma demonstração das

potencialidades do azulejo como material versátil e de potencialidades inauditas no período uma vez

que, devido ao seu brilho, consegue assumir um simulacro de tridimensionalidade que lhe permite

representar de forma inédita – substituindo mesmo, como neste caso – materiais e objectos que assim

se vêm envolvidos num jogo cenográfico que coloca em valor mesmo um espaço singelo como o desta

Capela-mor. Esta porta é apenas uma de um vasto conjunto de espécimes semelhantes que nos surgem,

por exemplo, numa quinta nobre em Arcos de Valdevez, nas capelas das Albertas ou de São Sebastião

em Lisboa, ou ainda no Mosteiro de Cós, para só citar alguns dos exemplares mais notáveis e mais bem

conhecidos;14

mas é decididamente aquela que nos surge num meio mais rural e periférico, reforçando

a relevância do projecto de invulgar erudição desta igreja do Senhor dos Mártires de Fronteira.

Se a questão do simulacro dos materiais constitui uma das qualidades/potencialidades que a

pintura com brilho do azulejo setecentista torna possível, a simulação da tridimensionalidade permite

mesmo transformar virtualmente a linearidade dos espaços através dos painéis de reprodução de

elementos arquitectónicos, como acontece aqui no espaço situado entre as portas na Capela-mor – a

verdadeira e a sua imitação – e o Altar-mor, onde o escalonamento em profundidade de sucessivas

pilastras sobrepostas em ângulo, que culminam num friso côncavo, “rasga” virtualmente o espaço da

“caixa” paralelepipédica da Capela-mor; sublinhando este artifício, um conjunto de figuras – putti

atlantes e anjos em precário equilíbrio, agarrados à falsa estrutura arquitectónica – e uma panóplia de

outros elementos decorativos – grinaldas, florões, volutas – reforçam a ilusão de tridimensionalidade

dos elementos representados. Por outro lado a introdução deste elemento de animação espacial

côncavo, embora virtual, transporta para o espaço mais linear e homogéneo da cabeceira do templo

alguma da ousadia da planta tendencialmente centralizada do seu corpo, recolocando neste contexto o

sentido da erudição que vimos perpassar por todo este projecto arquitectónico. (ver Figura 5)

Mas a mais interessante virtualidade do azulejo barroco português vamos encontrá-la no azulejo

historiado de finais de seiscentos e do século XVIII que, compondo quadros cada vez mais elaborados

e de maior qualidade artística – com artistas consagrados como Gabriel del Barco, Manuel dos Santos,

os Oliveira Bernardes ou P.M.P. – introduz um elemento de fuga visual e cenográfica nas estruturas

demasiado lineares e conservadoras da arquitectura barroca portuguesa, quebrando o carácter uniforme

13 Segundo SERRÃO, Vitor no Parecer para Classificação da Igreja como Imóvel de Interesse Público, citado por PINA,

Fernando Correia, Fronteira, subsídios para uma Monografia, Fronteira: Câmara Municipal de Fronteira, 2001, p. 134-137

14 CORREIA, Ana Paula Rebelo, “Painel de Azulejos ‘Porta em trompe-l’oeil’”, in O Brilho das Cidades. A rota do

Azulejo, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian [Catálogo da Exposição], 2013, p. 338

Page 91: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

84

das “caixas” que compõem naves e ousias dessa arquitectura, através de um efeito-surpresa que

consegue “abrir” janelas virtuais para o exterior graças à perspectiva tridimensional das representações

“dentro” dos painéis historiados que recriam e dinamizam a simplicidade do espaço arquitectónico,

substituindo-se às elaboradas formas que o barroco italiano tinha utilizado com o mesmo objectivo,

mas aqui – e no caso português em geral - com um muito menor investimento artístico e, sobretudo, um

muito menor investimento construtivo.

O azulejo, é sabido, é um excelente material de revestimento, sólido e duradouro, usado em

contextos de cobertura parietal tão diversos como a Pérsia ou a Turquia islâmicas – sobretudo graças

aos brilhantes azulejos de Iznik, que revestem as mais importantes mesquitas turcas dos séculos XVI e

XVII – sendo este material usado igualmente na Europa, em locais tão diferentes e distantes como a

Flandres ou o Portugal do século XVII, em padrões que – substituindo as tapeçarias que habitualmente

revestiam e decoravam as paredes interiores dos templo – ficarão por isso mesmo conhecidos como

painéis de azulejos “de tapete”. Com o seu brilho e a sua superfície uniforme, fácil de manter (ao

contrário dos tapetes que substitui) e com qualidades plásticas evidentes, o azulejo conhece

rapidamente uma enorme difusão num país que, como Portugal – tal como afirmámos logo no início

desta breve excursão – lutava com sérias dificuldades financeiras para construir, decorar e manter os

seus edifícios religiosos.

Estas potencialidades do azulejo terão sido rapidamente integradas na produção artística do

Portugal barroco que, na viragem para o século XVIII, primeiro com D. Pedro II (de Portugal) e depois

– sobretudo - no início do ciclo artístico do “ouro do Brasil”, correspondendo grosso-modo ao reinado

de D. João V que se estenderá por quase toda a primeira metade de setecentos, levará ao seu

aproveitamento e transformação como suporte da pintura que faltava aos templos portugueses, uma

pintura produzida a partir de cartões que podiam ser depois reproduzidos em série e facilmente

transportada para todos os locais do Reino ou do Império onde seria aplicada nas paredes de templos,

espaços conventuais, mas também palácios, com uma vertente laica de evidente realce: veja-se o caso

das figuras de guarda ou “de convite” que ornavam os átrios e as escadarias de muitas das casas nobres

de Lisboa e outras cidades e vilas portuguesas (ou de algumas casas solarengas rurais de maior nobreza

e mais abastadas famílias). O seu uso em contextos laicos fazia-se também em painéis de carácter

temático, com alusões directas à ocupação dos espaços palatinos residenciais, encontrando-se na sala

de jantar painéis alusivos às refeições, na sala de música os que representam temas musicais, e nos

espaços mais íntimos e privados painéis que remetem para as práticas aí desenvolvidas, como é o caso

do painel atribuído ao mestre P.M.P., do primeiro quartel do século XVIII, proveniente de um palácio

não identificado na região de Lisboa e que hoje faz parte da colecção do Museu Nacional do Azulejo.

(ver Figura 6)

Integrando uma das composições das chamadas “cenas galantes” do mestre referido, este painel

apresenta-nos uma cena em que se destaca, em primeiro plano, uma dama que remata o seu penteado

ajudada por uma aia, inserida num espaço arquitectónico que se desenvolve em profundidade, criando

uma ilusão de tridimensionalidade e “abertura” do espaço para um exterior onde vemos duas outras

damas, todas elas vestidas seguindo a moda francesa da segunda metade de seiscentos e apresentando

uma, ao fundo, um penteado à la fontange, do nome da duquesa de Fontanges, uma das favoritas de

Luís XIV.15

O painel é depois emoldurado por uma cercadura onde pontuam figuras laterais à maneira

de cariátides ou atlantes, sobre pedestais e segurando sobre a cabeça cestos de frutos e flores, enquanto

nas barras de cima e de baixo nos surgem volutas de inspiração vegetal onde se apoiam lânguidos pares

15 CORREIA, Ana Paula Rebelo, “Painel de Azulejos ‘Cena de interior – dama no toucador”, in O Brilho das Cidades. A

rota do Azulejo, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian [Catálogo da Exposição], 2013, p. 296-297

Page 92: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

85

de anjos trombetários esvoaçantes, em pose triunfal. Esta moldura, na sua perfeita e estática encenada

simetria, estabelece um contraponto de estabilidade à perspectiva dinâmica da fuga representada pela

linha diagonal que domina a representação do “quadro” propriamente dito.

O aspecto que aqui mais nos interessa, porém, é o do “rasgamento” da tal janela virtual através

da profundidade criada pela perspectiva em fuga para dentro do painel, permitindo que o espaço linear

da arquitectura se “abra” também para arquitecturas e paisagens que são apenas imaginadas e

delineadas pelo artista. A diferença em relação à “verdadeira” pintura, que utiliza a perspectiva linear

de uma forma geometricamente perfeita, está na relativa imperfeição de muitos destes “quadros”,

limitados pela capacidade de artistas e do material, facto que o brilho do azulejo ajuda a disfarçar –

como o brilho da tinta a óleo ajudava a dar profundidade às pinturas em “perspectiva atmosférica” da

pintura flamenga de quatrocentos - exigindo, como diria Gombrich, a concorrência de uma série de

factores para que a ilusão funcione efectivamente: a eficácia da imitação do representado, a

“colaboração” do observador no reconhecimento dos elementos figurados, a existência de um ponto de

vista e a sua colocação a uma certa distância.16

Se a questão da imitação e do reconhecimento são pacíficas e inerentes a qualquer tipo de

representação – seja em pintura como em qualquer outro suporte artístico – já as questões do ponto de

vista e da distância merecem alguma reflexão.

A maioria dos painéis, quer de carácter religioso como laico, eram colocados nas partes mais

baixas das paredes dos edifícios para ao quais eram concebidos, tendo – no caso dos painéis de temas

religiosos – um cariz narrativo e, frequentemente, exemplar, não sendo concebidos para serem

contemplados de modo isolado, como “quadros”, mas sim numa série que se explanaria ao longo da

superfície das paredes e que constituiria, no seu todo, uma narrativa: vejam-se os casos das narrativas

da Vida da Virgem e da Infância de Jesus nos dez painéis da desaparecida igreja do Convento de Santo

António da Convalescença de Benfica, em Lisboa,17

dos também dez painéis da igreja dos Terceiros de

S. Francisco de Elvas representando passos da Vida de S. Francisco (em ambos os casos datáveis de

1760 a 1770)18

ou ainda do menos comum exemplo de outros dez painéis da Sala dos Reis do Mosteiro

de Alcobaça, da fábrica do Juncal e datados de 1770, que narram os episódios da Fundação do

Mosteiro e do papel nela desempenhado por S. Bernardo e pelo primeiro monarca português, D.

Afonso Henriques.19

Todos estes painéis, já tardios, constituem o apuramento de um modelo que se

viria a desenvolver ao longo do período joanino, mantendo o gosto pela criação de ilusões de

espacialidades virtuais nos quadros que os compõem, apenas se distinguindo pelo carácter mais

fantasioso das molduras que os enquadram. Não sendo pensados, como dissemos, para serem vistos um

a um, como “quadros”, a sua colocação em locais públicos de passagem e/ou de culto, serviria na

perfeição os propósitos de uma narrativa que, rica no seu significado e na mensagem transmitida, não

dependeria tanto de uma atenção excessivamente concentrada em nenhum dos elementos da série que

assim se oferecia ao observador ocasional e que procuraria antes abarcar a referida narrativa no seu

movimento ao longo do espaço arquitectónico, olhando os painéis a partir do seu ponto de vista, não

16 GOMBRICH, E.H (2002), Art and Illusion. A study in the psychology of pictorial representation, Londres: Phaidon (6ª

ed.), P. 154-155, 165-167 E 208

17 CORREIA, Ana Paula Rebelo, “Adoração dos Magos”, in O Brilho das Cidades. A rota do Azulejo, Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian [Catálogo da Exposição], 2013, p. 284

18 RODRIGUES, Jorge e PEREIRA, Mário, Elvas, Lisboa: Presença, 1995, p. 71

19 Fundação cisterciense do século XII, em que esteve envolvido o próprio S. Bernardo, o Mosteiro de Alcobaça apenas

seria concluído no século XIII, sendo depois muito alterado e acrescentado nos séculos XVI a XVIII, datando deste último a

referida Sala dos Reis, RODRIGUES, Jorge, Mosteiro de Alcobaça, Londres: IPPC/Scala Publishers, 2007, p. 95-101

Page 93: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

86

fixado em nenhum em particular e sempre a uma distância que lhe permitisse compreender o que era

sucessivamente narrado.

O mesmo se aplicaria, naturalmente aos espaços laicos e de sociabilidade, em que a decoração

de salões de recepção e de espaços mais íntimos seria mais um fundo ornamental alegórico do que uma

sucessão de “quadros” exigindo cada um uma atenção concentrada, esfumando-se as suas eventuais

imperfeições, sempre disfarçadas pelo brilho dos azulejos, no barulho das conversas, no deleite da

música, no fumo dos salões ou nas delícias da alcova…

Porém a forma mais perfeita de utilização das potencialidades ilusionistas dos painéis de

azulejos historiados setecentistas, ocupando todo o espaço parietal e aproximando – num só meio

artístico e suporte – os seus “quadros” do conceito da obra de arte total tão cara ao barroco (graças à

combinação de elementos figurativos, espaciais e arquitectónicos num mesmo painel), raramente foi

utilizada.20

De entre os exemplos mais notáveis teremos que sublinhar o dos painéis da Capela do

Desterro situada dentro da cerca do Mosteiro de Alcobaça. Atribuídos a António Vital Rifarto e

datáveis de cerca de 1720 a 172321

, aqui vemos as pilastras de uma fantasiosa estrutura arquitectónica

combinando-se com cartelas contendo cenas alegóricas e com anjos e putti atlantes, abrindo-se ao

centro um quadro em que pontua, no primeiro plano, a Sagrada Família no episódio do Descanso na

Fuga para o Egipto, mas em que a paisagem se prolonga depois numa profundidade em que se

distinguem arvoredos, caminhos, pontes, montanhas e um ou outro personagem na distância mais ou

menos longínqua, criando a desejada ilusão de profundidade e de fuga da caixa paralelepipédica do

pequeno templo.

O que é notável é que iremos encontrar outro dos melhores exemplos desta utilização integral

dos painéis de azulejos historiados na nossa pequena e periférica igreja do Senhor dos Mártires de

Fronteira, local onde aqueles revestem também totalmente, como vimos antes, o pequeno espaço da

Capela-mor, estruturando-se em função da distância e do ponto de vista do observador: integrando os

elementos de arquitectura figurada e a representação dos objectos simbólicos da Paixão de Cristo que

referimos mais acima, constatamos agora que quer as pilastras como as figuras de anjos e putti atlantes

a elas associados – e mesmo fisicamente ligados – se encontram todas viradas para a nave do templo,

para o local de onde os fiéis poderiam observar toda esta arquitetura e cenografia fingidas,

contemplando-as a uma distância que favoreceria alguma ilusão de tridimensionalidade porque o

espaço do capitis da igreja – a Capela- mor – lhes era interdito.

Abrindo-se no centro desta “arquitectura” rasgam-se então as duas janelas virtuais que remetem

para as cenas já referidas da Verónica e Cristo a Caminho do Calvário de um lado, e da Deposição de

Cristo no Túmulo no lado oposto: ambas se apresentam com uma profundidade cenografada, ambas são

pensadas para serem vistas do ponto de vista possível para o observador, que é o da entrada da Capela-

mor, mesmo em frente do Arco Triunfal, onde a percepção das ligeiras incongruências perspécticas dos

quadros – notórias quando são vistos de frente – não é de todo evidente, sendo mesmo certamente

voluntárias as distorções introduzidas nos “quadros” em função do local e ponto de vista ideal pensado

para o observador, bem como da distância a que este se colocaria, procurando aproximar-se

fisicamente o mais possível das narrativas azulejares sem, no entanto se atrever a franquear barreira

simbólica colocada pelo arco de acesso à ousia.

20 E que remeterá, entre outros referentes fundamentais, para a visão do barroco francês de Versailles do tempo de Luís

XIV, com os “quadros” emoldurados surgindo no meio da profusa, erudita e não raro fantasiosa decoração de tectos e

paredes.

21 SOBRAL, Luís de Moura, “Narrativa, história e mito em Santa Maria de Bouro”, in Arte de Cister em Portugal e Galiza,

Lisboa/ A Coruña: Fundações Calouste Gulbenkian e Pedro Barrié de la Maza, 1998, p. 432- 465, aqui p. 462-464

Page 94: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

87

Figura 1 – Fachada da igreja do Senhor Jesus do Outeiro de Fronteira, séc. XVIII. Foto: Jorge

Rodrigues

Page 95: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

88

Figura 2 – Nave e Capela-mor da igreja do Senhor Jesus do Outeiro de Fronteira, séc. XVIII. Foto:

Jorge Rodrigues

Page 96: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

89

Figura 3 – Altar-mor com retábulo e Sacrário de embutidos, frontal em azulejo com motivos da Paixão

de Cristo e pintura mural representando o Cristo crucificado da igreja do Senhor Jesus do Outeiro de

Fronteira, séc. XVIII. Foto: Jorge Rodrigues

Page 97: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

90

Figura 4 – Porta em trompe l’oeil no painel de azulejo do lado da Epístola da Capela-mor da igreja do

Senhor Jesus do Outeiro de Fronteira, séc. XVIII. Foto: Jorge Rodrigues

Page 98: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

91

Figura 5 – Reprodução de uma ilusão arquitectónica junto à porta em trompe l’oeil no painel de azulejo

do lado da Epístola da Capela-mor da igreja do Senhor Jesus do Outeiro de Fronteira, séc. XVIII. Foto:

Jorge Rodrigues

Page 99: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

92

Figura 6 – Cena galante “Dama no toucador”, mestre P.M.P., primeiro quartel do séc. XVIII [Museu

Nacional do Azulejo]. Foto: José Pessoa [DGPC]

Page 100: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

93

Figura 7 – Painel de azulejos Verónica e Cristo a Caminho do Calvário no lado do Evangelho da

Capela-mor da igreja do Senhor Jesus do Outeiro de Fronteira, séc. XVIII. Foto: Jorge Rodrigues

Page 101: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

94

Figura 8 – Painel de azulejos Deposição de Cristo no Túmulo no lado da Epístola da Capela-mor da

igreja do Senhor Jesus do Outeiro de Fronteira, séc. XVIII. Foto: Jorge Rodrigues

Page 102: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

95

Da autoria de pinturas ilusionistas em Igrejas coloniais do Estado

de São Paulo: Esboço de um inventário

The authorship of ilusionists paintings in colonial churches of São Paulo State: Sketch of an inventory

Danielle Manoel dos Santos Pereira1

Resumo: O presente artigo é parte da pesquisa em andamento que busca por meio de fontes

primárias, as autorias das pinturas ilusionistas em seis igrejas do estado de São Paulo, são elas: na

cidade de São Paulo - Igreja da Ordem Terceira das Chagas do Seráfico Pai São Francisco (pinturas no

forro da capela-mor e medalhão da nave) e a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo

(pinturas no painel do forro da sacristia, forro da nave e forro do coro e capela-mor); duas na cidade de

Itu - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária (pintura no forro da capela-mor e pinturas nas

paredes laterais recentemente descobertas) e a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo

(pintura no forro da capela-mor e capela velha); e duas contíguas na cidade de Mogi das Cruzes - Igreja

da Ordem Primeira de Nossa Senhora do Carmo (pintura no forro da capela-mor) e a Igreja da Ordem

Terceira de Nossa Senhora do Carmo (pinturas no forro da capela-mor, forro da nave e forro do

vestíbulo). Contudo, a pesquisa ainda está sendo realizada, para tanto, buscou-se a elaboração de um

inventário inicial das obras apontadas acima.

Abstract: This article is part of ongoing research that seeks through primary sources,

authorship of illusionistic paintings in six churches of São Paulo, they are: in the city of São Paulo -

Church of the Ordem Terceira das Chagas do Seráfico Pai São Francisco (paintings on the lining of the

chancel and the nave medallion) and the Church of the Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo

(paintings on the ceiling of the sacristy panel lining and lining the nave and chancel choir); two in the

city of Itu - Church Matriz de Nossa Senhora da Candelária (painting on the lining of the chancel and

newly discovered paintings on the side walls) and the Church of the Ordem Terceira de Nossa Senhora

do Carmo (painting on the lining of the chancel and chapel old); two contiguous and in the city of Mogi

das Cruzes - Church of the Ordem Primeira de Nossa Senhora do Carmo ( painting on the lining of the

chancel) and the Church of the Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo (paintings on the lining of

the chancel, lining nave and lining the vestibule). However, research is still being conducted, therefore,

we sought to the elaboration of an initial inventory of the works cited above.

Notas iniciais

Há no Brasil inúmeras igrejas coloniais que possuem pinturas ilusionistas. Dentre as obras do

estado de São Paulo, algumas merecem especial atenção por suas particularidades e especificidade,

pois raros são os exemplos de pintura ilusionista nos forros paulistas, mas algumas igrejas, ainda, são

detentoras de obras dessa categoria.

Pouquíssimos ou nulos são os estudos que contemplem de modo conjunto todas essas obras.

Partindo dessa especificidade, a pesquisa em andamento busca por meio de fontes primárias, as autorias

1 Doutoranda em Artes Visuais no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Mestre

em Artes Visuais IA/UNESP. Agência financiadora FAPESP. E-mail: [email protected]

Page 103: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

96

das pinturas e seus múltiplos aspectos, tais como referencial iconográfico, influências e, trajetória dos

artistas que atuaram nas seis igrejas do estado de São Paulo.

Delimitadas para o estudo, respectivamente, foram: duas na cidade de São Paulo - Igreja da

Ordem Terceira das Chagas do Seráfico Pai São Francisco (pinturas no forro da capela-mor e medalhão

da nave) e a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo (pinturas no painel do forro da

sacristia, forro da nave e forro do coro e capela-mor); duas na cidade de Itu - Igreja Matriz de Nossa

Senhora da Candelária (pintura no forro da capela-mor e pinturas nas paredes laterais recentemente

descobertas) e a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo (pintura no forro da capela-mor

e capela velha); e duas contíguas na cidade de Mogi das Cruzes - Igreja da Ordem Primeira de Nossa

Senhora do Carmo (pintura no forro da capela-mor) e a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do

Carmo (pinturas no forro da capela-mor, forro da nave e forro do vestíbulo).

Pintura Paulista Colonial

Das inúmeras Igrejas que resistiram ao tempo e às ações humanas elencamos apenas as

mensuradas, acima, por serem essas obras detentoras de grandiosas e preciosas obras de arte de nosso

passado colonial.

Tais pinturas possuem um tipo característico de composição que as aproxima, embora não haja

necessidade de uma classificação única, opta-se, aqui, por questões de semelhança e tipologia visual,

utilizar o termo de pintura ilusionista, embora sejam casos isolados e aparentemente sem nenhuma

ligação.

Dentre as obras do Estado de São Paulo, somente essas Igrejas possuem a pintura classificada

por Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira como pintura de perspectiva do Ciclo Rococó, cujo

[...]tema fundamental é agora o motivo do medalhão com a figura

do santo padroeiro, suntuosamente emoldurado por conchóides, palmas,

guirlandas, e até mesmo tímidas rocalhas, medalhão este que se destaca

no centro de um amplo espaço vazio, uniformemente pintado de branco.

(Oliveira, 1997, p. 462).2

Para Affonso Ávila tais obras se caracterizam por criar um efeito ótico de ilusão, um simulacro

onde o espectador vê algo que na realidade não existe. Para tanto, o artista deveria conhecer o estudo da

perspectiva, artifício tão caro ao estilo renascentista, mas no estilo barroco é assumido de outra forma,

criando outro efeito, pronto a iludir. 3

O estilo barroco, transplantado para a arte que fora desenvolvida no Brasil, é a arte da ilusão e a

pintura foi um dos grandes artifícios encontrados para sua aplicação, como afirma Machado (2003, p.

92).4

Deslocam-se todos os valores, invertem-se todas as certezas e a

aparência toma lugar da realidade, parecendo que o escopo máximo dos

2 OLIVEIRA, Myriam Ribeiro de. A pintura de perspectiva em Minas colonial - ciclo rococó. In: Barroco teoria e análise.

São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 1997.

3 Sobre as diversas modalidades de pintura utilizadas pelos artistas no período colonial ver: ÁVILA, Affonso. Barroco

Mineiro: glossário de arquitetura e ornamentação. São Paulo: Melhoramentos, 1980.

4 MACHADO, Lourival Gomes. Barroco Mineiro. 4ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.

Page 104: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

97

artistas é a total confusão do espectador, como se pode observar

principalmente na pintura dos tetos em que o fingimento de uma

perspectiva ilimitada graças aos escorços de detalhes arquitetônicos

fantasiosos e figuras humanas flutuantes e floridas vegetações arbitrárias

e raios de luz e nuvens exóticas e anjos e santos, leva-nos a uma

irrealidade que, a um tempo, desmente os atributos da pintura e a

contingência do teto. O barroco é a arte do ‘trompe l’oeil’.

As técnicas para o ofício pictórico e o emprego desse tipo de pintura – ilusionista – encontraram

campo fértil no Brasil. Embora não encontremos o mesmo desenvolvimento ocorrido na Europa, ela foi

aqui realizada em grande escala e por inúmeros mestres, que estiveram a realizar suas obras desde o

século XVII até os primeiros lampejos do século XIX.

Muito pouco se conhece a respeito dos artistas que possivelmente executaram as obras no

estado de São Paulo no período colonial, esse aspecto corrobora para nossa reunião destas obras no

mesmo trabalho; muito embora elas não formem um conjunto unitário há uma relação, ainda que

visual, entre os trabalhos, como se poderá apurar.

Diante do exposto cremos terem esses artistas circulado pelas mesmas regiões, o que pode nos

dar indícios de outros trabalhos de artistas tais como Manoel do Sacramento e Antonio dos Santos por

exemplo, pintores atuantes em Mogi das Cruzes.

Quanto às questões complexas de autoria e de escassa documentação a respeito das obras que

serão descritas a seguir, aplica-se a ponderação aventada por Erwin Panofsky (2009) ao declarar que:

Cada descoberta de um fato histórico desconhecido, e toda nova

interpretação de um já conhecido, ou se ‘encaixará’ na concepção geral

predominante, enriquecendo-a e corroborando-a por esse meio, ou então

acarretará uma sutil ou até fundamental mudança na concepção geral

predominante, lançando assim novas luzes sobre tudo o que era

conhecido antes (Panofsky, 2009, p. 29).5

A arte colonial do estado de São Paulo foi escassamente discutida: é provável que isso tenha

ocorrido em virtude da história dos paulistas ter sido marcada no período colonial pelo abandono.

Muitos pesquisadores relatam a pobreza na qual a Vila de São Paulo ou mesmo a Capitania de

São Vicente estava mergulhada, mas essa afirmação deve ser feita com cautela, pois a situação de

pobreza é ocasionada, sobretudo, pelo abandono que a vila enfrentou. Os homens dessa capitania,

quando resolveram ir em busca de metais preciosos, abandonaram suas terras, plantações e famílias.

Essa circunstância foi uma das causas da pobreza imposta à São Paulo, além disso não havia em seu

solo grandes atrativos como os metais e as pedras preciosas. Esses fatores unidos tornaram São Paulo

uma região sem maiores encantos.

A condição de pobreza que ocorria de modo muito similar por toda a Capitania de São Vicente

– que mais tarde tornar-se-ia um dos estados economicamente mais sólidos da Federação Brasileira –

foi, nos séculos XIX e XX, a causa para que toda a produção artística colonial paulista fosse

desprezada, caindo no esquecimento e classificada como ingênua ou popular. Com exceção das

5 PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 2009.

Page 105: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

98

observações e estudos de Myriam Salomão e Percival Tirapeli (2005), são escassos os estudos sobre a

arte barroca paulista.6

Embora a arte sacra paulista tenha sofrido muitos prejuízos com a falta de pesquisas que

pudessem garantir a sobrevivência de numerosos patrimônios, esse cenário vem sendo modificado

gradativamente, inúmeras pesquisas têm tratado da arte colonial paulista nos últimos anos, construções

sobreviventes às ações do homem e às intempéries do tempo têm sido restauradas e estão sendo

tombados os edifícios que se encontram ainda sem proteção do IPHAN. Permite-se, assim, que esses

patrimônios possam ser conhecidos pelos filhos do porvir, garantindo sua conservação, pois, ao passo

que são esquecidos, os edifícios acabam sendo demolidos para dar lugar à crescente expansão

imobiliária que acomete cidades como São Paulo.

Salomão e Tirapeli esclarecem de forma bastante precisa esse juízo e asseveram que “Pouco se

conhece e menos se valoriza essa pintura paulista colonial que assim enfrenta dificuldades gerais como

problemas quanto à cronologia, iconografia, falta de um inventário das obras e existência de influências

reconhecíveis na biografia dos artistas”. (Salomão e Tirapeli, 2005, pag. 90)7

Dentre as construções religiosas selecionadas para análise, inúmeras almejam por informações

precisas ou pesquisas que indiquem com segurança dados sobre as pinturas que ocupam seus forros,

sendo assim, as constatações que em trabalho futuro serão realizadas, far-se-ão de forma bastante

criteriosa.

Inventário inicial das obras

São Paulo (SP), pinturas da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo (painel do

forro da sacristia, forro da nave, forro do coro e capela-mor) e Igreja da Ordem Terceira das Chagas do

Seráfico Pai São Francisco (pinturas no forro da capela-mor e medalhão da nave).

Pintura do forro da nave, do coro e capela-mor da Ordem Terceira de Nossa Senhora do

Carmo

Histórico: As pinturas foram elaboradas por Jesuíno do Monte Carmelo, estudiosos afiançam

que a pintura que está sob o coro é a mais perfeita obra desse artista, uma pintura da

maturidade.

A pintura do forro da nave do pintor Jesuíno do Monte Carmelo ficou escondida por uma

outra executada em meados do século XIX e no século XX, recebera mais uma camada

pictórica que a descaracterizou completamente.

O que mais desperta atenção, nesse caso, é o fato da Igreja ter sido tombada com a pintura

invisível, em razão de Mário de Andrade na década de 40 ter alegado que a pintura que se via

no forro da nave não era a pintura para a qual Jesuíno do Monte Carmelo havia recebido, ou

seja, não se tratava da pintura original, que deveria por sua vez ser resgatada. Assim sendo, a

pintura foi restaurada e recuperada no ano de 2008.8

Datação Provável:1796-1797

6 SALOMÃO, Myriam; TIRAPELI, Percival. Pintura colonial paulista. In: Arte Sacra Colonial: barroco memória viva. São

Paulo: Unesp, 2005.

7 SALOMÃO, Myriam; TIRAPELI, Percival. Pintura colonial paulista. op. cit. p. 90.

8 MURAYAMA, Eduardo Tsutomu. Arte Sacra da Capela de Santa Teresa da Venerável Ordem Terceira do Carmo da

Cidade de São Paulo – SP. Dissertação (Mestrado em Artes). Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista, São Paulo,

2010.

Page 106: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

99

Localização e estado atual: a pintura de grandes dimensões ocupa toda a extensão do

taboado, do coro à Capela-mor, formando um jogo entre três quadros diferentes. A pintura do

forro da nave foi restaurada pelo IPHAN, e as demais pinturas existentes na Igreja continuam

em processo de restauro.

Descrição das Figuras: No forro da nave Jesuíno inseriu vinte e quatro beatos e beatas

carmelitas em tamanho natural, divididos em grupos de quatro, logo acima do entablamento e,

no centro a visão de uma belíssima Nossa Senhora do Carmo em Glória por entre nuvens,

cercada por uma revoada de anjos e querubins, que impressiona até aos mais exigentes

pesquisadores. No forro do coro o artista representou quatro beatos, sendo dois de cada lado,

nascentes acima do entablamento, na visão central há uma estrela rodeada por nuvens suaves,

em estilo naturalista.

No forro da capela-mor o artista elabora uma visão central sem moldura, o espaço é todo

trabalhado com nuvens muito sutis e suaves, elas ocupam o forro e fazem emergir a visão de

São José e a Virgem Maria coroando de rosas Santa Teresa de Ávila, cercados por querubins.

Painel do forro da sacristia da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo

Histórico: Pintura de José Patrício da Silva Manso, mas pela tradição era atribuída à Jesuíno

do Monte Carmelo, até que Mário de Andrade encontra a documentação que faria com que o

verdadeiro pintor fosse revelado.

Datação Provável: 1785

Localização e estado atual: Painel do forro da sacristia, restaurado entre 2006 /2007, a

pintura agora apresenta-se com todo seu vigor, reintegração cromática e recebeu

preenchimentos de madeira para que sua estrutura não sofra tantos abalos, como os que

passou nas transformações do edifício.

Descrição das Figuras: Nossa Senhora com o Menino e Santa Teresa. Na composição a

Virgem Maria é representada com tons delicados de rosas e azuis, parece estar segurando o

manto em que Santa Teresa envolve o Menino. É uma composição suave, graciosa e muito

requintada. A visão ocorre em meio a anjos de gola que assistem aos gestos delicados e

atenciosos para com o Menino Jesus.

Pintura do forro da capela-mor da Ordem Terceira de São Francisco (ver Figura 1)

Histórico: Pintura de José Patrício da Silva Manso, há diversos pagamentos para José Patrício

feito pelos franciscanos, porém eles não nos dão detalhes a respeito de quais obras exatamente

o artista tenha executado. Para tanto, utiliza-se da atribuição feita por Adalberto Ortmann e

Dom Clemente Maria da Silva Nigra.9

Datação Provável: 1790-1793

Localização e estado atual: Forro da capela-mor, a pintura encontra-se muito bem

conservada, porém desconhecemos informações sobre possíveis restauros a que essa pintura

tenha sido submetida, as demais pinturas (quadros e painéis) foram restauradas no presente

ano.

9 ORTMANN, A. (Frei). História da antiga Capela da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco em São Paulo 1676-

1783. Rio de Janeiro: Sphan/Min. Da Educação e Saúde, 1951.

SILVA-NIGRA, C.M. Construtores e artistas do mosteiro do Rio de Janeiro. Salvador: Tipografia Beneditina, 1950.

Page 107: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

100

Descrição das Figuras: São Francisco subindo aos céus num carro de fogo, com labaredas

alaranjadas e grandes raios iluminando sua ascensão ao céu. Há um grupo de sete frades de

um lado e oito frades do outro, nascentes a partir do entablamento, em sublime admiração

pelo milagre que ocorria ante seus olhos.

O artista utilizou um arremate entre a parede e o forro, inserindo aí uma elaborada talha

formando rocalhas encimadas por guirlandas de flores.

Pintura do medalhão da nave da Ordem Terceira de São Francisco

Histórico: Pintura de José Patrício da Silva Manso, porém nos documentos não há referência

exata dos trabalhos que o artista executou para a Ordem.10

Datação Provável: 1790-1793

Localização e estado atual: Uma pequenina pintura localizada no centro da nave da Igreja.

Aparentemente seu estado de conservação é regular, cujas cores estão muito escuras.

Descrição das Figuras: São Francisco entrega as regras aos irmãos Lúcio e Bona. Esta

pintura localiza-se no centro do forro da nave, não há nada mais ao redor, somente esse

delicado e riquíssimo medalhão central. Tal qual um relicário, a cena central representa São

Francisco de pé entregando as regras da Ordem ao casal de amigos Lúcio e Bona que

aparecem de joelhos.

• Itú (SP), Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária (pintura no forro da capela-mor e

pinturas nas paredes laterais recentemente descobertas) e a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora

do Carmo (pintura no forro da capela-mor e capela velha);

Pintura do forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora da Candelária

Histórico: Essa é tida como a primeira obra de José Patrício da Silva Manso, dentre as obras

existentes.

Datação Provável: 1780-1785.

Localização e estado atual: Forro da capela-mor, a pintura encontra-se em ótimo estado de

conservação e foi restaurada pelo IPHAN na década de 70.

Descrição das Figuras: Quadro central - Apresentação do Menino Jesus ao Templo. A

cercadura concheada do quadro foi elaborada com tons azuis esmaecidos e rosa pálido, de

onde pendem festões que se unem em concheados azuis como se estivessem a sustentar o

medalhão. No interior a cena retrata doze figuras, onde Simeão em pé carrega o menino Jesus,

os demais estão ajoelhados ou levemente abaixados, são: Maria, São José, duas mulheres e

um religioso.

Pintura nas paredes laterais da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora da Candelária

(ver Figura 2)

Histórico: Além dos doze painéis que estão pintados na capela-mor, executados por José

Patrício da Silva Manso e Jesuíno do Monte Carmelo, há nas paredes pinturas (imitando falsa

10 ARAÚJO, Maria Lucília Viveiros. O mestre pintor José Patrício da Silva Manso e a pintura paulistana do Setecentos.

Dissertação (Mestrado em Artes). Departamento de Artes Plásticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.

Page 108: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

101

azulejaria) que estavam ocultas por detrás do cadeiral e pintadas de branco, para as quais não

há até o momento nenhuma informação.

Datação Provável: Século XVIII ou início do XIX.

Localização e estado atual: paredes laterais da Capela-mor, a Igreja e toda a ornamentação

interior estão em processo de restauro, mas de forma gradativa, tendo em vista que os ritos

religiosos seguem seu curso normal, sendo assim, as pinturas também serão restauradas.

Descrição das Figuras: São cenas que remetem aos passos da Paixão, mas ainda há muito

por averiguar, as imagens estão bastante desbotadas. São pinturas que lembram azulejaria

portuguesa, toda em tons de azul com cercaduras pintadas em marrom. Como se fossem reais

molduras. Essa pintura, onde é possível ver as marcas do cadeiral que a escondiam estende-se

do piso à altura das bases das pinturas que encontram-se na parte de cima da capela-mor.

Pintura do forro da capela-mor da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do

Carmo (ver Figura 3)

Histórico: Atribuída a Jesuíno do Monte Carmelo.

Datação Provável: Século XVIII, segundo Mário de Andrade a pintura data de 1782-1784.11

Localização e estado atual: Forro da capela-mor, a pintura encontra-se visivelmente em

estado aceitável de conservação, porém essa avaliação não afere as condições do suporte. Mas

é notório pelas prospecções que foram realizadas, e as janelas de prospecção que ainda estão

aparentes, que muito da pintura foi coberto por uma tinta azul que hoje ocupa o fundo de todo

o forro, a pintura subjacente está se desenhando e se revelando timidamente ao espectador

onde nenhuma prospecção precisou auxiliar. Ou seja, a pintura é ainda mais elaborada do que

podemos perceber atualmente.

Descrição das Figuras: Ao centro vemos Nossa Senhora do Carmo entregando o escapulário

aos Santos Carmelitas em cores alegres e uma revoada de anjos em atitudes alegres seguram

festões, ameaçam lançar flores para todos os lados parecendo bailar no céu, algumas meninas

aladas posicionam-se ao lado de autoridades carmelitas logo acima do entablamento, são seis

no total.

Pintura do forro da “Capela-Velha” da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo

Histórico: Pinturas atribuídas a Jesuíno do Monte Carmelo e são praticamente nulas as

informações a respeito dessas obras, exceto as descrições inocográficas.

Datação Provável: Século XVIII

Localização e estado atual: Pintura em caixotões no forro do consistório, as cores estão um

pouco esmaecidas e apresentam bastante sujidade, mas de modo geral estão em bom estado de

conservação.

Descrição das Figuras: O conjunto de seis painéis apresentam a vida de Santa Teresa e os

dois que estão nas extremidades apresentam o projeto dos carmelitas para Itu.

11 ANDRADE, Mário de. Padre Jesuíno do Monte Carmelo. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde - SPHAN,

1945. n.14.

Page 109: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

102

Mogi das Cruzes (SP), as obras são: as pinturas da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora

do Carmo (forro da nave, forro da capela-mor e forro do vestíbulo) e a pintura do forro da capela-mor

da Igreja da Ordem Primeira de Nossa Senhora do Carmo.

Das pinturas da Ordem Terceira, as primeiras, como se pode verificar em Pereira (2012)12

já há

documentação segura que indique a autoria das obras, para a última não há até o presente momento

nenhuma informação, exceto as indicações do restaurador Júlio Moraes que nos assevera ter sido essa

pintura trazida de outro local em virtude do Taboado que não ocupa a totalidade do espaço, tanto que

fora necessário a inserção porções de madeira para a instalação da pintura nesse forro. 13

Não temos ainda nenhum dado para lançar sobre a pintura da Ordem Primeira, nada se sabe até o

presente momento, sequer há atribuição de autoria ou qualquer indicação que lance luz sobre essa obra,

portanto, optamos por não inventaria-la nesse momento.

Da pintura resta-nos salientar que trata-se de uma belíssima pintura, com características do estilo

rococó, ou seja, próxima do início do século XIX. Há um medalhão central, no qual temos a visão de

Santo Elias segurando a espada de fogo na mão esquerda e na mão direita o livro aberto, ao fundo um

cenário com montanhas e uma capela; a cercadura do quadro é ricamente ornamentada, com uma

primorosa execução de concheados, volutas e rocalhas que se interpenetram, em tons de azuis e

vermelho, o interior dessa formação recebeu tons amarelo-dourados, coroando a cercadura um vaso de

flores.

Pintura do forro da nave da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo

Histórico: O pintor Manoel do Sacramento consta no livro de Despesas da Ordem Terceira

do Carmo de Mogi das Cruzes por ter executado a pintura do forro da nave. Crê-se que a

pintura seja original. Essa pintura é comprovadamente paga ao pintor Manoel do Sacramento

como se pode apurar dos documentos coligidos em Pereira (2012).

Datação provável: Entre 1801 -1802.

Localização e estado atual: A pintura ocupa toda a extensão do forro da nave. Não recebeu

nenhum restauro e as partes mais periféricas, especialmente próximas da fachada estão muito

desgastadas, manchas de água das chuvas escorrida aparecem pela pintura, que carece de

restauro urgente. Contudo sua visibilidade ainda é muito boa.

Descrição: Tema: Santa Teresa em êxtase. A pintura ilusionista de grandes dimensões ocupa

a totalidade do forro da nave, inicia acima do coro e finda no arco-cruzeiro. Apresenta nas

laterais duplas de bispos e cardeais do Carmo e, entre as colunas fingidas, duas duplas de

santos e santas carmelitas, totalizando oito imagens de cada lado. Essas autoridades foram

inseridas no muro-parapeito que circunda toda a nave, logo acima da cimalha que acompanha

a arquitetura da igreja e foram posicionadas entre as colunas tripartites que sustentam a visão

central de Santa Teresa em êxtase sobre nuvens com anjos e querubins.

Das autoridades representadas procedemos ao levantamento iconográfico14

e fora possível

identificar as duplas internas de santos e santas, o que até o momento não concretizou-se com

os bispos e cardeais das extremidades da obra.

12 PEREIRA, Danielle Manoel dos Santos. A pintura ilusionista no meio norte de Minas Gerais - Diamantina e Serro - e em

São Paulo – Mogi das Cruzes (Brasil). - Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de

Artes, São Paulo, 2012.

13 Entrevista do restaurador Júlio Eduardo Corrêa Dias de Moraes, concedida à autora em 23 de maio de 2008.

14 O levantamento iconográfico das duplas de santos e santas da pintura do forro da nave foi realizado pela autora em

conjunto com a pesquisadora Myriam Salomão, no ano de 2012.

Page 110: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

103

Ao lado esquerdo (do coro para o arco-cruzeiro), na primeira dupla interna de santos, foram

representados: São Simão Stock e São Pedro Tomaz; logo acima, São João da Cruz e Santo

Ângelo da Sicília. Do lado direito, na mesma ordem, Santa Maria Madalena de Pazzi e Santa

Ângela da Bohemia; logo acima, Santa Maria da Encarnação e Santa Francisca de Ambroise.

Pintura do forro da Capela-mor da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo

Histórico: O pintor Antonio dos Santos consta no livro de Despesas da Ordem Terceira do

Carmo de Mogi das Cruzes por ter executado a pintura do forro da Capela-mor. Crê-se que a

pintura seja a obra pela qual o pintor tenha recebido. Essa pintura é comprovadamente paga

ao pintor Antonio dos Santos como se pode apurar dos documentos coligidos em Pereira

(2012).

Datação provável: 1815-1817

Localização e estado atual: Forro da capela-mor. A pintura carece de restauro, embora sua

visibilidade seja boa, nota-se haver algumas falhas e manchas na obra, como também buracos

nas pranchas de madeira. Outro aspecto interessante é a aparição de manchas (imagens) nas

extremidades dessa obra. Essa pintura urge de restauro profundo para que suas cores possam

ser reintegradas, pois há, inclusive, registros fotográficos nos quais o fundo do forro estava

pintado de amarelo pálido, muito diverso do registro atual onde o fundo é azulado, embora

esteja descascando e deixando a mostra outras camadas de cores.

Descrição das figuras: na pintura (pintura visível) no forro da capela-mor da Ordem

Terceira, vê-se que Antônio dos Santos executou uma tarja central, sem nenhuma

ornamentação nos cantos do forro, algo muito comum ao ciclo das pinturas de gosto rococó

do início do século XIX. O tema da visão central é a representação da entrega do manto pela

Virgem do Carmo a um santo carmelita. A cercadura desse quadro possui formas conchóides

e circulares em formato de “S”, com guirlandas de flores saindo das curvaturas. Na paleta de

cores utilizada predominam nuances de vermelho e azul.

Nota-se haver um conflito entre duas pinturas, uma visível e outra invisível, que deve ter sido

apagada embora alguns traços tenham resistido ao tempo e à ação humana.

Dessa pintura nada se pode atestar, nem refutar ou mesmo comprovar, primeiramente pela

inexistência dos documentos, segundo por não haver registro ou qualquer outra imagem do

interior da igreja no século XVIII. As hipóteses que surgem quanto à pintura ocorrem em

razão das marcas no forro, que podem ser vistas a olho nu, e, para isso não é necessário

nenhum recurso técnico, basta olhar as manchas que se descortinam sob a pintura atual.

Embora não exista nenhuma informação concreta a esse respeito, análises estilísticas

demonstram ser uma pintura de gosto rococó, característica das igrejas setecentistas, onde o

forro foi cercado por muro-parapeito, no qual foram representados nas extremidades os Santos

Evangelistas, que podem ou não estar assentados por detrás de balcões, porém esse elemento

não está visível (até o momento).

A admissão dos Santos Evangelistas nessa pintura – invisível – ocorre em virtude das atitudes

e gestos em que os personagens foram representados, ou seja, os símbolos que ostentam essas

figuras estão muito ligados à iconografia dos Evangelistas, por isso a crença em terem sido

parte da obra anterior.

Pintura do forro do Vestíbulo da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo

(ver Figura 4)

Page 111: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

104

Histórico: Nada se apurou a respeito dessa obra até o presente momento.

Datação provável: Início do século XIX

Localização e estado atual: A pintura em questão encontra-se no forro do vestíbulo da

sacristia, mas suspeita-se que não tenha sido pintada para esse cômodo, contudo não foi

possível, ainda, nem mesmo saber se fora executada para essa igreja, pois ao olhar

detidamente tal obra nota-se nas extremidades do forro sobra de tábua sem pintura, logo, se

crê num rearranjo do taboado para encaixá-lo no espaço disponível.

Descrição das figuras: A visão central do quadro representa Nossa Senhora do Carmo com o

menino Jesus oferecendo o manto ao santo carmelita. O quadro central apresenta uma

cercadura em linhas retas, tal como nas extremidades, onde formas geométricas são

desenvolvidas com elementos fitomorfos. A pintura como um todo apresenta elementos desse

tipo, há muitas flores e frutos por toda a extensão, tal como se tivesse sido pintada para um

refeitório ou mesmo uma sacristia. Das bases dos vasos pintados surgem festões com flores e

frutas tropicais, que possibilitam o surgimento de curvas e enrolamentos.

Page 112: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

105

Figura 1: São Francisco subindo aos céus num carro de fogo. Forro da capela-mor da Ordem Terceira

de São Francisco (SP). Foto: Danielle Manoel dos Santos Pereira.

Figura 2: Pintura parietal – lado do Evangelho, capela-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora da

Candelária de Itu (SP). Foto: Danielle Manoel dos Santos Pereira.

Page 113: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

106

Figura 3 – Detalhe do forro da capela-mor da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de

Itu (SP). Foto: Danielle Manoel dos Santos Pereira.

Figura 4 – Forro do vestíbulo da sacristia da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de

Mogi das Cruzes (SP). Foto: Danielle Manoel dos Santos Pereira.

Page 114: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

107

Considerações sobre Caetano da Costa Coelho: um artista entre

a Metrópole e o universo Luso-Brasileiro

Caetano da Costa Coelho: na artist between the metropolis and the Luso-Brazilian world

Janaína de Moura Ramalho Araújo Ayres

Resumo: No cenário colonial luso-brasileiro setecentista, a pintura ilusionista de forros foi

introduzida pela figura ainda pouco explorada do tenente, mestre-pintor e dourador portuense Caetano

da Costa Coelho, ativo em nestas terras desde meados da primeira década dos setecentos até a metade

da centúria. Localizada na Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Rio

de Janeiro, esta pintura teve pouca repercussão na colônia, embora seja qualificada como intermediária,

aliando o traçado dos forros artesoados, em quadriculado, à quadratura eloquente e expansiva do

período Barroco. Trazer à luz informações biográficas e o possível trajeto artístico de Caetano da Costa

Coelho constitui-se em tarefa fundamental para a compreensão da base da cultura visual perspéctica à

época colonial, não só no Rio de Janeiro, mas também no universo luso-brasileiro.

Abstract: In eighteenth-century colonial Luso-Brazilian scenario, the illusionistic ceilings

painting was introduced by the figure still underused lieutenant, master painter and gilder from Porto,

Caetano da Costa Coelho, active in these lands since the mid-first decade of the eighteenth century to

half of the century. Located in the Church of the Venerable Third Order of St. Francis of Penance, in

Rio de Janeiro, this painting had a little repercussion on the colony, although qualified as an

intermediary, combining the stroke of coffered ceilings in grid and the eloquent/expansive square of the

Baroque period. Bring to light biographical information and possible path of artistic Caetano da Costa

Coelho is now a fundamental task for understanding the basis of visual culture perspectival the colonial

era, not only in Rio de Janeiro, but also in the Luso-Brazilian world.

Hoje, sabe-se que Caetano da Costa Coelho, pintor dos forros da Venerável Ordem Terceira de

São Francisco da Penitência, RJ, era português, natural do Porto, de acordo com a certidão de

casamento com Maria Viegas, no Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 1706. (ver Figura1)

Considerando-se que tenha nascido no concelho do Porto, é provável que Caetano da Costa

Coelho tenha sido batizado em uma das seguintes Paróquias: da Sé, de São Nicolau, de Santo

Ildefonso, de Nossa Senhora da Vitória ou de Miragaia, por serem as mais antigas.

No Rio de Janeiro, era morador da freguesia da Sé1, conforme certidão de casamento do filho

homônimo, um dos cinco herdeiros que teve com a esposa Maria Viegas. A certidão data de seis de

1 Cfr. http://www.cerescaico.ufrn.br/mneme/anais/st_trab_pdf/pdf_8/fania_st8.pdf

“A freguesia da Sé, a primeira a ser criada na cidade em 20 de junho de 1569, tinha originalmente sua matriz dedicada a São

Sebastião, no morro do Castelo. Com o aumento populacional e o consequente crescimento da cidade, essa freguesia foi

subdividida, dando origem à freguesia da Candelária, em 1600, que depois se desmembrou nas freguesias de Santa Rita e de

São José, ambas em novembro de 1749. O que importa registrar, (...) é o fato de a freguesia da Sé ter permanecido, mesmo

com as perdas territoriais decorrentes dos desmembramentos, com a maior extensão territorial do perímetro urbano da

cidade.” In: CAVALCANTI, Nireu. O Rio de Janeiro Setecentista: a vida e a construção da cidade da invasão francesa até a

chegada da Corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004, p. 260-261.

Page 115: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

108

agosto de 1748, época em que Caetano ainda estava vivo, provavelmente com cerca de sessenta e

poucos anos de idade. Ainda em onze de maio de 1801, há um documento no qual os herdeiros de

Caetano da Costa Coelho reclamam a venda uma propriedade no Rio de Janeiro, feita sem o

consentimento de sua esposa, Maria Viegas.

Em vista da data que contraiu matrimônio, é possível supor que tenha nascido por volta da

década de oitenta do século XVII, e que tenha vindo para a colônia ainda jovem, possivelmente no final

dos seiscentos ou nos primeiros anos dos setecentos. Cogita-se que esta travessia possa ter sido em

função de alguma recomendação da parte da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência do Porto,

para a Ordem Terceira do Rio de Janeiro. Já naquela época, segundo estudiosos, as Ordens Terceiras

mantinham contato entre si, e é possível que aquela portuense tenha recomendado à outra (da colônia)

os serviços do jovem Caetano. Mas, se houve de fato esta indicação, questiona-se por que teria

demorado cerca de trinta anos para o seu cumprimento, uma vez que pode ter viajado no início do

século, e a contratação por parte da Ordem Terceira de São Francisco do Rio de Janeiro só foi

concretizada em 1732. Alguns motivos seriam plausíveis: a necessidade de aprimoramento técnico para

executar uma obra de tamanho vulto e complexidade nunca antes praticada na colônia, ou um possível

atraso nas obras do espaço que receberia as pinturas, pois para se pintar o forro necessitava-se do

trabalho de carpintaria executado a contento. Há que se considerar o fato que a primitiva capela

dedicada a Nossa Senhora da Conceição foi inaugurada em 1622. Devido ao crescimento da Ordem, a

construção da atual igreja se iniciou em 1653, mas por problemas entre a Ordem Conventual e a Ordem

Terceira, houve períodos de interrupção das obras de construção da mesma. A construção da Capela

dos Exercícios se inicia no ano de 1653 e na década de 80/90 passa a ser utilizada para o culto,

deixando a capela de Nossa Senhora da Conceição de ter esta função. No ano de 1700 conclui-se a

capela-mor e em 1702 dá-se início aos altares laterais. Só em 1736 aconteceu sua inauguração. Porém,

realmente pronta, só ficou em 1773.

Sobre a Capela da Ordem Terceira do Porto, era adornada com “«quadros», no tecto da capela”2

no ano de 1655, de autoria do pintor Manuel Nunes Melendes. Outro estudo sobre a Igreja da Ordem

Terceira do Porto, ainda no prelo, de autoria de Natália Marinho Ferreira-Alves e Joaquim Jaime

Ferreira-Alves, também aborda o tema da decoração interna da antiga Capela da Ordem, e menciona

que o forro da Capela primitiva era em caixotões. A partir deste dado, e, de acordo com estes mesmos

autores, questiona-se qual teria sido a cultura visual ornamental dos forros, dominante no final do

século XVII, no Porto. Provavelmente, o que Caetano da Costa Coelho viu foram aqueles decorados

com caixotões3, compartimentados, cuja visualidade e disposição espacial do suporte muito tem a ver

com a da pintura da Igreja da Ordem Terceira da Penitência, RJ. Entretanto, a possibilidade de ter ido a

Lisboa e ter tido contato com Vincenzo Bacherelli não pode ser descartada de todo.

Outro motivo que poderia justificar a viagem de Caetano da Costa Coelho pelo Atlântico seria a

sua condição de militar, pois em alguns documentos e citações aparece como Tenente. Se, caso tenha

ingressado na carreira militar ainda na metrópole, poderia ter sido enviado à colônia por ordens

superiores; afinal, Portugal tinha reconquistado sua independência há algumas décadas, e necessitava

de controlar as terras que estavam sob seu domínio.

2 FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. Elementos para o estudo da Arquitectura das duas primeiras Capelas da

Venerável Ordem Terceira de São Francisco do Porto. In: Revista da Faculdade de Letras. Departamento de Ciências e

Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto, 2003, I Série, vol. 2, p. 351.

3 Cfr. FERREIRA-ALVES, Natália Marinho. Pintura, Talha e Escultura (séculos XVII e XVIII ) no Norte de Portugal. In:

Revista da Faculdade de Letras. Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da

Universidade do Porto. Porto, 2003, I Série, vol. 2, p. 735-737.

Page 116: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

109

De fato, em 30 de outubro de 1722, atesta a carta patente:

“REQUERIMENTO do Tenente Domingos Rodrigues Ferreira,

residente no Rio de Janeiro, no qual pede a confirmação régia de sua

patente. 4.186

CARTA patente pela qual o Governador do Rio de Janeiro fez

mercê a Domingos Rodrigues Ferreira de o prover no posto de Tenente

da Fortaleza da Praia Vermelha, vago pela promoção de Caetano da

Costa Coelho ao de Tenente da Fortaleza de S. Thiago. Rio de Janeiro, 30

de outubro de 1722. (Annexa ao n. 4.186) 4.187”4

De acordo com os arquivos da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha

(DPHDM), sediado na cidade do Rio de Janeiro, o posto de Tenente surgiu na Marinha portuguesa com

a denominação de “tenente do mar” apenas em 1762 em decorrência da promulgação de um decreto

real em 21 de março daquele ano. Já a Guarda Nacional Brasileira somente foi criada em 1831, durante

o período regencial, quando o Brasil já era independente. Além disso, os oficiais que serviam nas

fortalezas durante o período aludido pertenciam aos Corpos de Artilharia e Engenharia do Exército

Português. A partir de tais indícios, o artista Caetano da Costa Coelho deve ter sido Tenente do

Exército do Rei de Portugal. Mas, mesmo naquela época, ser militar não implicava ser engenheiro

militar, embora ambos tivessem acesso ao ensino das ciências que ordenam o espaço, tais como a

matemática, a geometria e outras.

Tanto os pintores como os militares poderiam se dedicar somente as suas tarefas. Ser um pintor

militar talvez fosse menos comum, mas certamente implicaria em agregar conhecimentos de técnicas

pictóricas e de representação espacial em três dimensões, ainda mais em se tratando de um pintor que

também executava pinturas de perspectiva ilusionista em forros, como foi o caso de Caetano da Costa

Coelho. O motivo pelo qual este militar se dedicara a carreira de pintor demandaria maiores

esclarecimentos acerca da sua trajetória miliciana.

As pinturas dos forros da Igreja da Ordem Terceira da Penitência do Rio de Janeiro, em estilo

barroco, são as primeiras pinturas em perspectiva ilusionista do contexto luso-brasileiro, pois o

português António Simões Ribeiro, só chegara a Salvador, Bahia, por volta de 1735-36 para pintar o

forro da Biblioteca do antigo Colégio Jesuíta.

Neste momento, supostamente, a pintura da capela-mor da Igreja do RJ já estava sendo

concluída. Cronologicamente, Caetano da Costa Coelho foi o precursor. No entanto, não se trata tão

somente de quem pintou o quê, e quando, mas, sobretudo, trata-se da linguagem visual, segundo as leis

da perspectiva, a que cada forro foi submetido. Seguindo esta proposta, ambas as pinturas têm as

características de uma pintura ilusionista, isto é, que induzem à ilusão do espectador. A diferença reside

na organização espacial que determinou a composição pictórica, por meio da quadratura: enquanto o

caso do Rio de Janeiro se manteve atrelado muito mais a organização visual dos caixotões entalhados

do que a uma proposta de ilusória dilatação espacial, a pintura de Salvador buscou ampliar o ambiente

se utilizando da falsa arquitetura em sentido ascendente5.

4 Cfr. Arquivo Histórico Ultramarino. AHU_CU_017-01, Cx. 19, D. 4187

5 Toda pintura de quadratura é ilusionista, pois pretende imprimir à falsa arquitetura caráter real; mas nem toda pintura

ilusionista é de quadratura, pois não necessariamente se utiliza de falsa arquitetura para a simulação daquilo que é

representado.

Page 117: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

110

São visualidades diferentes, e apesar de contemporâneas, são reflexos de realidades diversas;

enquanto Caetano da Costa Coelho executava uma obra segundo a sua bagagem visual – os caixotões,

o pintor escalabitano trazia o olhar do ambiente de Corte, além da experiência de outras contratações,

cujas pinturas se organizavam de modo a iludir o observador, conduzindo-o a uma nova sensação

espacial.

Ambos demonstraram conhecimento para executá-las, aplicando a quadratura no perímetro do

suporte, e o quadro recolocado ao centro; mas, apesar da composição de António Simões Ribeiro ter

induzido uma movimentação do observador dentro do ambiente, possivelmente resultando em uma

persuasão mais eficaz, Caetano da Costa Coelho conseguiu o pouco provável: proporcionou a

ampliação espacial pela simulação de falsos elementos de arquitetura que, aparentemente encerrariam a

composição. Deu aos entablamentos e aos arcos uma terceira dimensão e criou “espaço onde não

havia”. Talvez a questão da maior mobilidade do observador diante da pintura tenha sido o diferencial

para que este tipo de pintura obtivesse maior difusão no contexto pictórico de forros luso-brasileiro, em

detrimento daquele tipo que considero como intermediário. Portanto, existiriam “duas primazias”, uma

temporal e outra operacional atribuídas a pintura do Rio de Janeiro, e quando se fala em operacional

significa que o pintor se valeu da pintura de perspectiva mesmo mantendo um “falso caixotão”. À

António Simões Ribeiro, atribui-se a introdução, na colônia, daquela pintura ilusionista de perspectiva

arquitetônica que se fazia na metrópole, aos moldes de Vincenzo Bacherelli. Vê-se, portanto, que a

questão é mais complexa do que simplesmente atribuir rótulos.

Quanto a questão das ordens religiosas que contrataram estas pinturas, realmente os jesuítas

primavam pelo ensino da matemática e eram os mais empenhados em difundir e explicar os mistérios

da fé por meio das imagens perspectivadas e das simulações ilusionistas. No entanto, apesar dos

franciscanos não serem alheios à técnica da perspectiva, certamente não se dedicaram com tanto afinco

em aplicá-la aos forros dos templos de forma tão eloquente quanto os inacianos, formando uma

linguagem. De qualquer maneira, foram os franciscanos a encomendar primeiro uma obra em pintura

de perspectiva ilusionista arquitetônica na cidade que haveria de ser a capital da colônia em 1763, mas

que já despontava como polo privilegiado devido ao caminho para as zonas aurífera e diamantífera das

Minas Gerais.

O fato de ser o primeiro forro em perspectiva ilusionista da colônia também gira em torno de

uma questão levantada por Eugénio de Ávila Lins6, sobre o forro da antiga Sé de Salvador, Bahia.

Cogita-se que, por falta de recursos, ao invés de se ter uma pintura ilusionista (que seria a primeira da

colônia Luso-Brasileira), a superfície do forro baiano foi coberta por painéis emoldurados.

“A pintura do forro da Sé nos traz a luz questões importantes sobre a historia da arte luso

brasileira, tais como o habito de se pintar os forros de preto até que houvesse condições materiais para

se tratar do “seu ornato, e de aperfeiçoar' em outra forma." (AI-IU, códice 261, fl. 133) Uma das

questões que emerge desses dados nos da conta da importância e do papel que as estruturas de poder da

Coroa tinham nas definições dos elementos construtivos e artísticos das edificações executadas no além

mar, mesmo que as vezes fosse por razões econômicas. (...) Outro aspecto que aflora, diz respeito a um

discurso consolidado, segundo o qual, as novidades artísticas da metrópole chegavam ao Brasil com

grande defasagem de tempo. Constata-se que, se a pintura em perspectiva em grandes forros não

aconteceu na Bahia antes de meados do século XVIII, não foi por falta de conhecimento, mas

provavelmente por razões de ordem financeira mais do que técnica.”7

6 In: LINS, Eugénio de Ávila Lins. A antiga Sé da Bahia. Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/7510.pdf

7 In: LINS, Eugénio de Ávila Lins. A antiga Sé da Bahia. op. cit.

Page 118: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

111

Uma questão vem à tona quando se pensa na atividade de Caetano da Costa Coelho na cidade

do Rio de Janeiro, durante o período de 1706-1749, descrito por Dom Clemente da Silva Nigra: no

período colonial desta cidade litorânea, muitos foram os pintores e entalhadores que exerceram seus

ofícios; porém, conforme registros8, só vinte e um pintores estavam ativos na mesma época de Caetano

da Costa Coelho. A minoria era de origem portuguesa, e quase a metade destes vinte e um executou

algum trabalho para a Santa Casa de Misericórdia9 (inclusive Caetano da Costa Coelho). Executaram

diversos trabalhos, como pinturas de bandeiras, douramentos de grades e jarros, pinturas de papéis,

encarnação de imagens e outros, mas nenhum se dedicou a prática da pintura de perspectiva ilusionista.

Curioso notar que tanto um Mestre Pintor quanto um Mestre Dourador poderia ser contratado para

executar trabalhos tanto de pintura quanto de douramento. Um Pintor seria aquele que se dedicava a

pinturas de imagens, painéis, forros, paredes, grades, para-ventos, portas ou qualquer outra obra que

“envolvesse a técnica de pintura ilusionista, incluindo policromia, onde transparece uma intensão

representativa.”10

Um Dourador seria o profissional responsável pelo revestimento em ouro ou prata,

por meio de uma técnica artesanal específica, de obras em madeira (talha, imagens ou molduras) ou em

metal (ferragens em geral). Esta função, ao que tudo indica, passa a existir somente a partir de 1751;

todavia, já existia na primeira metade dos oitocentos, como função acessória a de pintor. A presença de

pintores-douradores é comum no decorrer deste século, mas a função de dourador separada da de pintor

só consta em documentação após 1751.

Diante desta explanação, não é de se estranhar que Caetano da Costa Coelho tenha feito

trabalhos como Mestre Pintor e como Mestre Dourador.

A respeito da pintura de falsa arquitetura Luso-Brasileira, não havia um “exercício regular da

perspectiva linear inserido no ambiente cultural vivido pelos pintores ou decoradores durante esta

fase.”11

O quadro recolocado, ou mesmo o modo de representação frontal passaria a ser um meio de

linguagem específico, um recurso operativo de preenchimento dos espaços, e não uma questão de

habilidade (ou falta) estritamente técnica ou científica. A técnica da perspectiva “não é um processo

que se deve medir exclusivamente sob o ponto de vista da codificação regular, mas, um processo

representativo (ou mesmo operativo) de modo que na sua actuação agem diversas forças e diversas

disposições culturais.”12

Até o momento, nenhum registro ou vestígio de atividade artística de Caetano da Costa Coelho

foi encontrado em terras portuguesas. A própria historiografia da arte portuguesa pouco menciona este

pintor, e quando o faz, se refere a pintura da Igreja da Penitência.

8 Os dados compilados nesta tabela foram retirados do livro de Marcia Bonnet. op. cit. Curioso notar a ausência às

observações referentes ao pintor José de Oliveira Rosa quanto a pintura do forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora

do Carmo da antiga Sé, datada de 1769.

9 Voltada para a caridade e o socorro dos necessitados e desvalidos, também agregava membros abastados, responsáveis por

altas contribuições que mantinhas as instituições. A prática era comum, e retribuída frequentemente com retratos daqueles

benfeitores, executados por artistas contratados ou mesmo ligados a Ordem. Desta maneira, é compreensível a quantidade de artistas que trabalharam para a Irmandade como forma de retribuição por alguma benesse recebida, ou mesmo em troca

de pagamento.

10 In: BONNET, Marcia C. Leão. Entre o Artifício e a Arte: pintores e entalhadores no Rio de Janeiro setecentista. Rio de

Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2009, p. 34.

11 MELLO, Magno Moraes. O elogio fúnebre de Vitorino Manuel da Serra: um quadraturista na Lisboa Joanina. In: Revista

Barroco, n. 20, Ano 2012/2013, p. 485.

12 MELLO, Magno Moraes. O elogio fúnebre de Vitorino Manuel da Serra: um quadraturista na Lisboa Joanina. op. cit., p.

485.

Page 119: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

112

Sobre sua base acadêmica, que regulou todo o projeto, o traçado e a pintura da Igreja da

Penitência, pode-se pensar nos ensinamentos das ciências exatas e reguladoras do espaço obtidos à

época militar. Provavelmente, a tendência para as artes já era latente desde Portugal, e, desta forma, os

tratados e as gravuras que, tanto lá como aqui circulavam, em fins do século XVII e início do XVIII,

podem ter sido vistos. A prova reside na semelhança entre as pinturas da Igreja da Penitência e as

pinturas de forros em Portugal, no que tange aos elementos arquitetônicos. Outro fator importante foi a

predominância das composições em caixotões nos forros da região norte de Portugal, citado

anteriormente. A estrutura da base compositiva da pintura dos forros da Ordem Terceira Franciscana do

Rio de Janeiro deriva, essencialmente, daquela fragmentação espacial dos forros artesoados, mas, na

Penitência, a pintura domina o espaço e simula a compartimentação espacial agora por meio de

pilastras, colunas e arcos, cumprindo o papel que outrora caberia à talha. Outro detalhe a ser notado é

que, nesta cidade, o que havia de pinturas de forros também seguia a linguagem visual dos caixotões,

mas, nestes casos, a talha realmente se fazia presente, enquadrando a pintura. São exemplos que

subsistem até os dias atuais o forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora de Monserrate do

Mosteiro de São Bento, c. 1680, cujas pinturas são de autoria de Frei Ricardo do Pilar (Colônia,

Alemanha ca.1635 - Rio de Janeiro RJ 1700); e o forro da capela-mor da Igreja de Santo Antônio, da

Ordem Primeira, datado do princípio dos setecentos, e de autoria desconhecida. Talvez devido a

rivalidade existente entre as Ordens Primeira e Terceira, esta última tenha ambicionado fazer o que

poderia haver de melhor em termos de ornamentação para os seus forros, procurando diferenciá-los

daquele da Ordem Primeira. (ver Figuras 4 e 5)

Alia-se a todos estes possíveis fatores de influência a presença dos jesuítas no Brasil, já desde

1549, e seus estudos matemáticos e perspécticos. O Colégio dos Jesuítas esteve presente e ativo na

cidade do Rio de Janeiro desde 1567 até 1922, no Morro do Castelo, junto a freguesia onde residia o

artista e muito próxima do Morro de Santo Antônio, que abrigava a Ordem franciscana.

De acordo com Germain Bazin, “Os beneditinos, assim como os jesuítas e franciscanos,

mantinham em seus grandes mosteiros e colégios verdadeiras oficinas de arte. Também era comum que

as outras Ordens, e mesmo os leigos, recorressem aos serviços de seus artistas e arquitetos.”13

Portanto,

não se fazia necessário ser irmão de uma Ordem religiosa para ser contratado por esta, o que

naturalmente facilitava a circulação dos artistas por vários ambientes, e a captação de novas

experiências e influências.

A arquiteta Sandra Alvim descreveu, sobre a pintura colonial fluminense, que “no Rio de

Janeiro, não há tradição de pinturas de grandes proporções, sendo a perspectiva do teto da nave de São

Francisco da Penitência o principal exemplo com qualidade espacial.”14

Observa que é comum o

emprego de painéis pictóricos adornados com pesadas molduras entalhadas, de diversos formatos, nos

tetos e nas paredes das igrejas, e que “manifestam-se, pela primeira vez, nos retábulos do colégio dos

jesuítas e, a partir de então, são encontrados apenas como elementos ornamentais das superfícies

internas da nave, capela-mor e dependências.”15

Interessante notar o fato da cidade do Rio de Janeiro ter poucos exemplos de pinturas de forros

em perspectiva ilusionista, e mesmo assim, nem todos do período Barroco. Outro fato a ser destacado é

a falta de registros sobre outras pinturas de forros em perspectiva, que, por ventura, possam ter existido

13 In: BAZIN, Germain. A Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1956, vol. 1, p. 116.

14 ALVIM, Sandra. Arquitetura Religiosa Colonial no Rio de Janeiro: revestimentos, retábulos e talha. Rio de Janeiro:

Editora UFRJ; IPHAN; Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1997, v. II, p. 42.

15 In: ALVIM, Sandra. Arquitetura Religiosa Colonial no Rio de Janeiro: revestimentos, retábulos e talha. op. cit., p. 42.

Page 120: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

113

na cidade. Um exemplo disto é a pintura da sacristia da Igreja da Candelária, e que alguns textos

apontam como tendo sido pintada por Caetano da Costa Coelho.

Atualmente, além da pintura dos forros da Igreja da Venerável Ordem Terceira de São

Francisco da Penitência, a cidade conta com a pintura do forro da capela-mor da Igreja de Nossa

Senhora do Carmo da Antiga Sé, tradicionalmente atribuída a José de Oliveira Rosa,16

cujas bordas

encontram-se “subtraídas”. De acordo com Myriam Ribeiro, esta pintura rococó ocuparia toda a

dimensão do forro, e não apenas a parte central.17

Outra pintura de forro, posterior e cujo suporte é uma cúpula ao invés de um abobadado, é a da

Igreja da Candelária, já permeada pelos valores neoclássicos. Iniciada a partir de 1878, as pinturas

murais no interior da Igreja são de autoria do brasileiro João Zeferino da Costa, pintor e professor da

Academia Imperial de Belas Artes. Contou com a colaboração de outros pintores, como Henrique

Bernardelli, Oscar Pereira da Silva e o italiano Giambattista Castagneto, entre outros. As pinturas se

distribuem pelo teto das naves, cúpula e capela-mor e foram executadas entre 1880 e o final do século

XIX.

Caetano da Costa Coelho desenvolveu uma linguagem própria, um “modo operacional” singular

e de pronto reconhecimento devido ao traçado reticulado, fragmentando o espaço como em um forro de

caixotões. Suas duas únicas obras pictóricas de forros representam este “modo”, e só encontram poucos

exemplos similares em Minas Gerais, não se observando em nenhuma outra região da colônia esta

dinâmica visual pictórica de forros ao modo de Caetano.

16 In: OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Barroco e Rococó nas Igrejas da cidade do Rio de Janeiro. Brasília, DF:

Iphan/Programa Monumenta, 2008, p. 64.

17 In: OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Barroco e Rococó nas Igrejas da cidade do Rio de Janeiro. op. cit., p. 64.

Page 121: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

114

Figura 1: Caetano da Costa Coelho. Pintura do forro da nave da Igreja da Venerável Ordem Terceira de

São Francisco da Penitência do Rio de Janeiro. Foto: Janaína M. R. A. Ayres.

Page 122: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

115

Figura 2: Caetano da Costa Coelho. Pintura do forro da capela-mor da Igreja da Venerável Ordem

Terceira de São Francisco da Penitência do Rio de Janeiro. Foto: Janaína M. R. A. Ayres.

Page 123: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

116

Figura 3: António Simões Ribeiro. Pintura do forro da antiga Biblioteca do Colégio dos Jesuítas,

Salvador, Bahia. Foto: Magno Moraes Mello.

Page 124: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

117

Figura 4: Frei Ricardo do Pilar. Teto em caixotão da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora de

Monserrate do Mosteiro de São Bento, c. 1680, Rio de Janeiro. Foto: Janaína M. R. A. Ayres.

Page 125: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

118

Figura 5: Forro da capela-mor da Igreja de Santo Antônio, Ordem Primeira, datado do princípio

dos setecentos, e de autoria desconhecida. Foto: Janaína M. R. A. Ayres.

Page 126: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

119

Acervos em marfim: trânsitos, cultura, estética e materialidade

Collections in ivory: transits, culture, aesthetics and materiality

Yacy-Ara Froner

Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa iontrodutória sobre a presença de imagens de

marfim em coleções brasileiras, por meio de discussões sobre trânsito de matéria-prima, objetos e

modelos iconográficos a partir de estudos no campo da História da Arte Técnica.

Abstract: This article presents a preliminary research on the presence of images of ivory in

Brazilian collections, introducing discussions on transit of raw material, objects and iconographic

models from the studies in the field of Technical Art History.

Quanto più se parlare con le pelli, vesti del sentimento,

tanto più s’acquisirà sapienza

Quanto mais se falar das peles, vestiduras do sentido,

mas se adquirirá sapiência.

Leonardo Da Vinci

O princípio formador de uma coleção demanda inúmeras camadas de sentidos, depositadas pela

afetividade do tempo, do espaço e das ideias. Nesta seleção, “ao menos três paradigmas aí se produzem

nós e jogos: os paradigmas do semiótico (o sentido-sema), do estético (sentido-aesthesis) e do patético

(sentido-phatos)”1. Agregada a essas camadas de sentido, o entrelaçamento dos inventários, das fontes

escritas e dos processos curatoriais que alteraram sua conformação original dotam a própria história da

coleção de um caráter indiciário único, testemunhando os sistemas de geração e gestão; além disso,

toda uma cultura material – como o trânsito de matéria-prima e a constituição das oficinas - agrega ao

acervo de uma historicidade particular.

Inúmeros museus e coleções públicas no Brasil foram formados a partir da publicização da

cultura no século XIX, com a vinda da família real portuguesa, e com a institucionalização do

patrimônio artístico por meio do IPHAN no início do século XX. Além das iniciativas governamentais

que alteraram o estatuto religioso da obra de arte ao movê-lo para o contexto laico de apreciação dos

museus, inúmeros colecionadores particulares e estudiosos tornaram-se responsáveis pela organização

de acervos no país.

Hoje, a maior parte das coleções de imaginária em marfim encontra-se em museus de Arte

Sacra, Museus Históricos e Instituições formadas a partir de coleções individuais. A mais importante e

numerosa é, certamente, a Coleção Souza Lima, formada entre 1919 e 1930 pelo empresário José Luiz

de Souza Lima a partir de coleta e aquisição de mais de 572 esculturas, hoje integrantes do acervo do

Museu Histórico Nacional devido aos esforços de Gustavo Barroso de resgatar a penhora deste acervo

perdido pelo colecionador junto à Caixa Econômica Federal. Outra coleção que reúne um conjunto de

1 DIDI-HUBERMAN, Georges. A Pintura encarnada. São Paulo: Escuta, 2012, p.19.

Page 127: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

120

exemplares raros e eruditos da arte luso-afro-oriental em marfim encontra-se no Instituto de Estudos

Brasileiros da USP e faz parte da Coleção Mário de Andrade2.

Pouco estudados, com escassa documentação de procedência ou origem, o estudo da presença

dos acervos em marfim no Brasil demanda o levantamento de coleções; a comparação iconográfico e

estilístico dos objetos, o estudo material e o levantamento da documentação associada. Este

mapeamento é o objeto de minha participação na pesquisa “The Luso-African Ivories: Inventory,

Written Sources, and the History of Production”, uma parceria entre a UFMG, a Wesleyan University-

USA e o Centro de História da Universidade de Lisboa/ FLUL e procura investigar o trânsito da

produção artística no contexto ultramarino português.

Antecedentes: trânsitos

A expansão colonial portuguesa a partir da primeira metade do século XV proporcionou um

diálogo cultural por meio de um intercâmbio entre diferentes povos da África, da Ásia e da América do

Sul. A presença europeia gerenciada por uma estrutura administrativa, militar e política, também

contou com a ação missionária voltada à imposição da fé católica, justificativa e instrumento de

cominação dessa cultura3. Contudo, nenhum processo de expansão cultural ocorre sem a contaminação

entre as áreas de contato. Assim, o resultado de um processo de longa duração de intercâmbio de

mercadorias, materiais, tecnologias e mentalidades – modos de pensar e compartilhar significados por

meio da fé, do rito, dos costumes – pode ser percebido por meio da construção de uma arte polissêmica,

sincrética e elaborada exatamente por esta composição multifacetada, permeada não apenas por meio

da interpolação entre a cultura ibérica e o os territórios ocupados, mas através dos distintos elementos

de contato, originando uma malha de relações entre as diferentes culturas. O trânsito ultramarino é,

portanto, um processo histórico pautado pela lógica do intercâmbio, o qual produz evidências por meio

de sua cultura material. Ao gerenciar pesquisas que compreendem essas interações é possível criar

hipóteses para além do determinismo colonial.

Objects of material culture are documents of their time and place. Artifacts, just as much as

writes sources, they serve as graphic evidence of contact among different cultures, illustrating trade

networks and shedding light on the accompanying exchange of technology and even of ideas4

O início da expansão, a partir da ocupação no norte da África em 1415; seu declínio devido às

incursões holandesas no decorrer dos séculos XVII e XVIII; e o final, com a soberania de Timor Leste

em 2002, são considerados nesta pesquisa a partir de um recorte específico: o intercâmbio de modelos,

materiais e tecnologias da imaginária em marfim e sua presença no território brasileiro. Se no Brasil o

marfim não configura matéria-prima original, há nos acervos constituídos em museus e coleções

particulares inúmeros exemplares de imagens, objetos de adorno, objetos decorativos e armas, bem

como cópias em osso elaboradas principalmente por meio de modelos indo-afro-europeus.

Por imaginária em marfim compreende-se a designação utilizada para denominar a produção

artística e decorativa realizada, sobretudo entre os séculos XVI e XVIII, por meio do contato

2 BATISTA, Martha Rossetti (org). Coleção Mário de Andrade: Religião e Magia; Música e Dança; Cotidiano. São Paulo:

IEB-USP, 2004.

3 TOLEDO, Benedito Lima. Do séc. XVI ao início do séc. XIX: maneirismo, Barroco e rococó. In: História Geral da Arte

no Brasil. São Paulo: IWMS, 1983, p.89-299.

4 MARK, Peter & HORTA, José da Silva. The Forgotten Diaspora: Jewish Communinities in West Africa and the Making

of the Atlantic World. Nova York: Cambridge University Press, 2011.

Page 128: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

121

estabelecido entre Portugal e a Índia, mas também a partir dos contatos com Macau (China), além de

Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe (África)5.

Há de se considerar também o contato, a partir de 1543, entre comerciantes portugueses e o

Japão, principalmente na província de Hirado. Por meio da concessão chinesa para o estabelecimento

de um entreposto comercial em 1557, Macau, Hirado e Lisboa compõe um comércio triangular entre a

China, o Japão e a Europa. Perdas significativas dos territórios da Índia Portuguesa e sudeste da Ásia a

partir de conflitos bélicos, e disputas com os holandeses durante o século XVIII acarretaram o fim ao

monopólio do comércio português no Oceano Índico. Porém, os contatos estabelecidos e o intercâmbio

cultural anterior proporcionaram, dentre outros, a geração de um patrimônio artístico diversificado

concentrado nas mãos da igreja, da administração portuguesa e da nobreza reinol.

As pesquisas em História da Arte relacionadas a esse período, centradas nos estudos da

arquitetura, bens integrados, pintura e escultura religiosa, apenas há pouco tempo incorporaram a

imaginária em marfim como objeto de pesquisa. Durante a década de 1990, Pedro Dias6 desenvolveu

um estudo sistemático da arte portuguesa em função de sua projeção no contexto colonial,

sistematização uma documentação acerca da circulação de obras de arte europeia em países africanos,

no Brasil e nas diferentes regiões da Ásia. Os dois volumes da Historia da arte portuguesa no mundo,

abarca o período entre 1415 e1822 e o espaço geográfico do Atlântico ao Índico. Contudo, a zona de

influência pesquisada está centrada na arte portuguesa e como ela se expandiu nas áreas de ocupação,

pouco considerando o percurso inverso.

A tese de Rui Oliveira Lopes7 produziu uma pesquisa densa avaliando não apenas a arte indo-

europeia, mas o contexto de alteridade e a historiografia relacionada aos estudos que comportam tanto

as análises quanto as exposições e os catálogos relacionados a esta imaginária. Independentemente de

se tratar de obras de arte de teor cultual ou laico – objetos religiosos, de adorno, decorativos ou armas –

, as imagens são geradas pela interpenetração das culturas africanas, asiáticas e portuguesa (europeia),

manifestas, cumulativamente ou não, nos seus aspectos formais, iconográficos, plásticos, materiais,

técnicos e funcionais. Reunidas em acervos públicos e particulares, atravessaram os séculos alterando o

princípio da “áurea” sacra ou objetos utilitários para o contingente de semióforos8, ou seja, elementos

descontextualizados de sua função original – celebração religiosa ou utilidade funcional – que se

convertem em indicadores de memória e abarcam conceitos estéticos e de valor testemunhal.

Assim, além dos condicionantes semióticos, estéticos ou dos princípios patéticos, há uma rica

investigação em torno da historicidade, incluindo a formação de mão de obra e os sistemas de

encomenda e contrato9, bem como a materialidade dos acervos, importantes índices do trânsito

ultramarino.

5 TÁVORA, Bernardo Ferrão Tavares e. A Imaginária Luso-oriental. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1983.

6 DIAS, Pedro. A viagem das formas: estudos sobre as relações artísticas de Portugal com a Europa, a África, o Oriente e as

Américas. Lisboa: Editorial Estampa, 1995; DIAS, Pedro. Historia da Arte Portuguesa no Mundo (1415 ‐ 1822). Lisboa:

Circulo de Leitores, 1999.

7 LOPES, Rui Oliveira. Arte e Alteridade: confluências da Arte Crista na Índia, na China e no Japão, sec. XVI a XVIII.

Lisboa: Faculdade de Belas Artes-Universidade de Lisboa, 2011 (Tese de Doutorado). 8 POMIAN, K. Colecção. In: Einaudi 1: Memória/História. Portugal: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1982, p. 51-85.

9 Há uma ampla bibliografia que trata da questão da mão de obra entre os se´culos XVII e XIX no Brasil. FRONER, Yacy

Ara. História da Arte como História do Trabalho In: Anais do 13º Encontro Nacional da ANPAP. Brasília: UNB, 2004, p.

330-339; FRONER, Yacy Ara. Santos Negros: o hibridismo das tradições na colônia brasileira In: VI Colóquio Luso-

Brasileiro de História da Arte. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004, p.755-768; TRINDADE, Jaelson B. Arte colonial: corporação e

escravidão. In: ARAUJO, Emanoel (org.). A mão afro-brasileira; significado da contribuição artística e histórica. São Paulo:

Tenenge, 1988; VASCONCELLOS, Salomão de. Ofícios mecânicos em Vila Rica durante o séc. XVIII. In: Revista do

SPHAN, Rio de Janeiro: MES, 1940, n.4, p. 320-344; MARTINS, Judith. Dicionário de artistas e artífices dos séculos

Page 129: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

122

Questões iconográficas e técnicas

Se o problema documental e conceitual com respeito às origens, procedência e trânsito são

questões relevantes, porém complexas, neste trabalho; a ideia de que “o objeto fala por si” pode ser

mapeada por meio de estudos comparativos de padrões iconográficos e estilísticos, considerando os

estudos sobre imaginária em marfim já consolidada em pesquisas portuguesas. Aliado a essas questões,

pesquisas no campo da História da Arte Técnica podem caracterizar a tipologia material de algumas

peças, utilizando-se de métodos analíticos da Ciência da Conservação para determinar aspectos

materiais e tecnologia de construção de objetos confeccionados em marfim, a partir da cor; da estrutura

(maciça, ocada ou em encaixes); das dimensões; da presença de policromia e/ou douramento e por

meio dos estudos de origem da matéria- prima. Várias peças escultóricas em madeira podem também

apresentar elementos de marfim apenas nas mãos, nos pés, no rosto ou até mesmo elementos de adorno

e atributos (balanças, espadas, elmos, armaduras), o que pode corroborar a hipótese do comércio do

marfim como matéria-prima in natura.

As maiores zonas de produção no período colonial foram Angola, Cabo de Boa Esperança,

Guiné, China, Ceilão e Índia, definindo características diferenciadas de acordo com sua procedência,

uma vez que as características genéticas dos elefantes alteram a estrutura da matéria: o marfim da

Guiné e do Ceilão torna-se mais branco com o tempo; o marfim proveniente do Cabo, de cor "rúbeo

mate", torna-se amarelecido; o marfim fóssil da Sibéria apresenta muitas rachaduras longitudinais e o

marfim extraído de animais marinhos apresenta um aspecto acetinado, devido à concentração de

extratos oleosos nas presas. Além disso, os estudos analíticos permitem determinar a procedência a

partir das microestruturas.

Representações

Tomando como bases as representações presentes nos acervos de Mário de Andrade e Souza

Lima, esta pesquisa, em fase inicial, pretende cruzar as referências iconográficas entre essas coleções e

as peças mineiras, ampliando posteriormente às demais regiões do país.

As representações marianas presentes em ambas as coleções tratam de devoções que se cruzam.

A imagem de “Nossa Senhora da Conceição” (ver Figura.1a) adquirida em Minas Gerais em 1919, em

visita de Mário de Andrade na região, provém do acervo de Frei Manuel da Cruz (FMC-1764Ŧ),

primeiro bispo de Mariana, e consta em estudo publicado como crônica na Revista do Brasil, em 1920,

como resultado da conferência “A arte religiosa no Brasil”10

, transformada em livro a partir dos quatro

artigos publicado nessa revista. Tal imagem dialoga de forma contundente com a “Nossa Senhora da

Conceição” da Coleção Souza Lima do Museu Histórico do Rio de Janeiro (ver Figura.1b). As nervuras

do acabamento das vestes; o modelado dos cabelos e as feições orientais são extremamente

compatíveis, atestando um modelo compartilhado. (ver Figura1)

As imagens denominadas “marianas” são extremamente comuns na devotio moderna.

Representações de Nossa Senhora do Rosário, dos Anjos, Mercês, do Carmo, dentre tantas, também

são comuns na produção da imaginária em marfim. Além de imagens isoladas, esta representação pode

ser vista em sistemas paratáticos, ou seja, obtido pela justaposição de figuras isoladas, ou sintáticos,

XVIII e XIX em Minas Gerais. Salvador: UFBA, 1976; LANGHANS, F.P. As corporações dos ofícios mecânicos. Lisboa:

Imprensa Nacional, 1943.

10 ANDRADE, Mário de. A arte religiosa no Brasil. São Paulo: Expeimento/Giordano, 1993

Page 130: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

123

efetuado pela composição de figuras em grupos formando um único conjunto, eventualmente unidos

pela própria extensão da matéria ou pela composição gestual.

A composição paratática eventualmente gerencia a dissociação dos elementos nas coleções,

como no caso das imagens de “Nossa Senhora das Dores” e “São João Evangelista”, ambas

provavelmente oriundas da mesma oficina, considerando o tratamento estilístico, as dimensões e a

morfologia do entalhe com a perfuração na base para encaixe que levam ao mesmo executor (ver

Figura 2). Na coleção do IEB, o registro do Processo 107/67 que trata da transferência do acervo para a

Universidade de São Paulo, consta a compra do par, corroborando tratar-se de um mesmo conjunto,

provavelmente um “Calvário”. Contudo na publicação sobre o acervo (BATISTA, 2004), a análise das

peças parece dissociá-las.

O “Calvários” e a “Descida da Cruz” podem ser compostos por essas duas figuras, além de

Maria Madalena, São João Batista, José de Arimateia, Nicodemos e Cristo crucificado. As imagens de

Crucificação existentes nesses acervos, porém, nem sempre percebidas como composições, o que

requer um estudo acurado, estético e matérico, uma vez que a associação e a dissociação podem ser

equivocadas, considerando que a imagem de Cristo na cruz pode ser elaborada como um elemento

isolado ou como parte de um sistema.

No caso da coleção Souza Lima, conjuntos temáticos sobre o nascimento, vida e morte de

Cristo podem ser vistos em composições sintáticas e parasintáticas. A “Sta. Parentela” (ver Figura 3) é

uma das composições mais raras em termos iconográficos nas coleções brasileiras.

Dentre as peças em marfim da Coleção Mário de Andrade, sem dúvida a mas erudita é a

“Imagem de Bom Pastor” (ver Figura 4a), baseada em uma iconografia desenvolvida na Índia a partir

da parábola do Bom Pastor, unindo fontes iconográficas cristãs e budistas. Apresenta o Menino Jesus

em repouso com quatro ovelhas (representando os quatro evangelistas) e os atributos de pastor, cabaça

e bornal. Nessa tipologia de imagem a peanha que suporta a imagem representa um monte rochoso que

pode ser dividido em vários níveis. No caso desta peça, os três níveis apresentam: a fonte da vida, com

José e Maria; as ovelhas, representando a humanidade; e no último nível Maria Madalena rodeada por

dois leões, a Fé e a Fortaleza. Percebida como uma composição parasintática, a imagem dialoga com

vários exemplares da coleção Souza Lima (ver Figura 4).

Há na coleção Mário de Andrade duas imagens, uma Santo Antônio e uma de São Domingos

(ver Figura 5 a, b), que dialogam estilisticamente com várias imagens da coleção Souza Lima, em

especial um São Francisco (ver Figura 5c). A imagem de “Santo Antônio” de maiores dimensões tem

como característica peculiar a coloração do marfim: o tom “rúbeo mate” provavelmente proveniente do

Cabo. No entanto, é a imagem de “São Domingos” que traz junto com ela o perfil do Mário

colecionador: sem documentação de coleta ou procedência, há uma carta no Arquivo MA-IEB-USP

endereçada à Rodrigo Melo Franco de Andrade nos seguintes termos “acabo de ganhar em uma aposta

uma imagem de marfim que faz dez anos que namoro, ainda que não tenha um dos braços” (Carta,

1938 – IEB). Se a aposta em questão traz à tona o jeito “Macunaíma” de Mário, seu próprio

depoimento ressalta o apreço e a consciência da importância cultural da coleção formada: “[...] eu, que

vivo entre livros atraentes, quadros de Anita Malfatti, bronzes de Brecheret e minha coleção de

imagens antigas... Há nela dois exemplares de valor: uma senhora de marfim, que pertenceu ao Frei

Manoel da Cruz, primeiro bispo de Mariana, e um Menino Jesus carregado de joias votivas, esperança

de uma das minhas bisavós.”11

(ver figura 5)

11 ANDRADE, Mário de. Crônicas de Malazarte I. In: América Brasileira. Rio de Janeiro, 1923. (Arq, IEB-MA).

Page 131: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

124

História da Arte Técnica e Tecnologia de Construção

A História da Arte Técnica12

parte de metodologias analíticas integradas e, como disciplina que

transita entre diversas áreas, contribui à compreensão da materialidade e da tecnologia de construção

dos objetos. Esta área atua por meio de protocolos específicos e desenvolve estudos em torno de bens

culturais com o objetivo de entender sua multiplicidade – cultural e material13

. Inclui estudos de

procedência, tecnologia de construção; identificação de materiais (com importante destaque à matéria-

prima); datação e autenticação de obras de arte.

No caso dos estudos acerca da imaginária em marfim, as pesquisas têm avançado no campo da

análise físico-químico da matéria. Essas bases analíticas podem avaliar questões como circulação de

matéria-prima e compartilhamento de tecnologia de construção. Sistemas de encaixe, estruturação das

partes e morfologia de ensamblagens podem ser levantadas por meio da documentação científica por

imagem, com o uso de imagens de Raio-X e demais técnicas de prospecção. (ver Figura 6)

Marcas de ferramenta podem ser analisadas por meio do uso de macro-imaging (1:1) e da

micro-imaging (200x); o método de Scherger Lines permite distinguir o marfim dos elefantes africanos

dos indo-asiáticos14

e gerenciar hipóteses sobre o intercâmbio de matéria-prima no mundo colonial

português; resíduos de policromia, utilização de douramento e detalhes de desenhos podem ser

mapeados por meio do uso do UVF (Ultraviolet-Induced Fluorescence) e do IR-IRFC (Digital Infrared

Photography e Infrared Reflectography); técnicas analíticas acerca da microestrutura podem ser feitas

por meio do SEM (Scanning Electron Microscopy) e do ESEM (Environmental Scanning Electron

Microscopy); além dos estudos de composição química que podem identificar com precisão a estrutura

material. Tais estudos permitem a criação de modelos que, futuramente, podem gerar bases de dados de

identificação de oficinas, das áreas de produção e de extração de matéria-prima. Cabe ressaltar que

estas projeções somente podem ser construídas por meio de pesquisas compartilhadas.

Assim, distintos estudos procedentes da Ciência da Conservação permitem uma análise acurada

da materialidade dos objetos, contribuindo às pesquisas em História da Arte, História da Arte Técnica e

da Cultura Material.

Considerações finais

Questões de trânsito, formação de mão de obra e formação de coleções de imaginária em

marfim são difíceis de mapear. Projetos integrados e pesquisas ampliadas possibilitam sua

compreensão no contexto do comércio ultramarino na era mercantilista, bem como os ecos desse

trânsito nas coleções formadas ao longo dos séculos XIX e XX.

No que tange a imaginária de marfim das coleções existentes no Brasil, apenas o cruzamento

entre os acervos e as comparações formais, materiais e iconográficas permitirão uma análise mais

acurada das características intrínsecas da coleção.

12 AINSWORTH, Maryan W. From connoisseurship to techinical Art History – The Evolution of the interdisciplinary

Study of art. In: The Getty Conservation Institute Newsletter. V. 20, n.1,2005.

13 CHIARI, G.; LEONA, M. The State of Conservation Science. Disponível em:

http://www.getty.edu/conservation/publications/newsletters/pdf/v.20.n.2. pdf 2005

14 EDGARD O'NIEL ESPINOZA, & MARY-JACQUE MANN. The history and significance of the schreger pattern in

proboscidean ivory characterization. JAIC 1993, Volume 32, Number 3, Article 3, p. 241- 248.

Page 132: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

125

A presença dessa tipologia do acervo que percorre os séculos XVI a XIX em um acervo pessoal

construído na primeira metade do século XX, transformado em um acervo público destinado à pesquisa

na segunda metade do século XX, determina a amplitude do trânsito dos objetos longínquos que ecoam

no decorrer dos tempos.

Ao reencontrar as matrizes que compunham as imagens e o imaginário do Brasil Colônia, as

coleções de imaginária em marfim são testemunhas dos caminhos que ligaram Brasil, África, Índia e

Portugal. As metodologias da Ciência da Conservação criam novos campos potenciais de investigação:

trânsito de matéria-prima e modos de produção.

Este cruzamento tangencia o potencial das pesquisas em torno desses objetos.

Page 133: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

126

Fig. 1 – “Nossa Senhora da Conceição” – Coleção MA-IEB-USP (a) e Coleção Souza Lima-MH-RJ

(b).

Fig. 2 – “São João Evangelista” e “Nossa Senhora das Dores” – Coleção MA-IEB-USP.

Page 134: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

127

Fig. 3 – “Santa Parentela” - Coleção Souza Lima-MH-RJ

Fig. 4 – “Bom Pastor” - Coleção MA-IEB-USP (a) e Coleção Souza Lima-MH-RJ (b)

Page 135: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

128

Fig. 5 – “Sto. Antônio”; “Sto. Domingo” – Coleção MA – IEB-USP e São Francisco de Assis –

Coleção Souza Lima – MH-RJ. O colecionador paulista Mário de Andrade teria apostado com o

colecionador carioca José Luiz de Souza Lima?

Fig. 6 – Tecnologia de construção de encaixes

Page 136: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

129

O neoclássico e o ecletismo monumentais na talha da Igreja

matriz de N. Sra. da Purificação em Santo Amaro, Bahia

The neoclassical and the monumental eclecticism in hoist Mother Church of Our Lady . Purification in

Santo Amaro , Bahia .

Luiz Alberto Ribeiro Freire

Resumo: O presente artigo faz uma análise da ornamentação da Igreja Matriz de Nossa Senhora

da Purificação, em Santo Amaro, Bahia, cuja talha exibe uma monumentalidade impar no cenário

baiano por seu retábulo-mor e por todo arranjo da capela-mor incluir uma quantidade excessiva de

colunas, inclusive colunas colossais. As soluções formais decorrem da talha baiana do século XIX e

variam, incluindo soluções e ornatos do século XX, ou do entre século, relacionando-se com os altares

de mármore italianos do início do século XX.

Abstract: This article analyzes the ornamentation of the Church of Our Lady of Purification, in

Santo Amaro, Bahia, whose carving displays an original monumentality in Bahia scenario for his

altarpiece and for all the arrangement of the chancel, that contains an excessive amount of columns,

including colossal columns. The formal solutions stem from the nineteenth century’s Bahia carving and

range, including solutions and ornaments, from the twentieth century, or from the in-between century,

linking it to the altars of Italian marble of the early twentieth century.

Dentre as igrejas matrizes das cidades do Recôncavo da Baía de Todos os Santos, a de Nossa

Senhora da Purificação em Santo Amaro se notabiliza pela monumentalidade de sua ornamentação em

talha e pintura. Sua capela-mor impressiona pela quantidade de colunas e pela adoção de um modelo de

retábulo-mor incomum na Bahia.

A primeira vista pensamos estar essa talha em conformidade com os padrões da talha

oitocentista baiana, entretanto, um olhar mais apurado verificou que sua familiaridade é limitada e que

se trata de um novo momento ornamental, que talvez se explique no ecletismo vigente na época em que

foi realizada, contudo as notícias sobre os autores são desconhecidas até o momento e imprecisas as

relações de cada trabalho com as datas que aparecem nos documentos.

A intensão de grandiosidade se manifesta na arquitetura do templo e na sua ornamentação desde

o início das obras de edificação em 1706, grandiosidade que se justifica na importância de Santo

Amaro na economia da “hinterlândia”1 formada por Salvador, ilhas e demais localidades da Baía de

Todos os Santos.

Do porto de Santo Amaro escoava a produção da agro-indústria açucareira, do algodão e do

tabaco. Através do rio Sergi Mirim que deságua na Baía de Todos os Santos a produção da zona rural

santoamarense era conduzida ao porto de Salvador e daí para o comércio transatlântico e por ele

recebia os produtos que chegavam ao porto de Salvador vindos da Europa, da Ásia e da África,

especiarias, negros escravizados e suntuária.

1 MATTOSO, Katia M. de Queirós. Bahia, século XIX; uma província no império. 1992. p. 43-44.

Page 137: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

130

Em 1727 uma petição à coroa portuguesa feita pelo vigário José Borges de Barros requereu

auxílio para fazer a “esquadria, forro, grades, lajedos para nave e transepto, e retábulo para a capela-

mor”. A petição informa que a igreja já estava coberta e rebocada e que possuía “varanda sobre arcos

assobradada”2.

A coroa responde em 1729 concedendo um auxílio de seis mil cruzados impondo condições de

que o retábulo não fosse de” talha, mas de arquitetura”. Diante de condições tão incomuns podemos

inferir que a coroa pretendia que o retábulo fosse de pedra lavrada, o que encareceria mais a obra e

requereria sua importação, certamente dos marmoristas lisboetas.

Uma vistoria feita pelos mestres José Faustino da Costa, Inácio Anselmo e pelo dourador e

pintor Francisco Alves da Silva registrou que a Capela estava inteiramente arruinada no telhado, forros,

talha e retábulo, sendo necessário “levantar as paredes mais de doze palmos, recuando a capela dez

palmos”3. Uma ampliação da capela-mor foi feita em 1750, quando ganhou 27 palmos a mais

4,

provavelmente na sua profundidade, tornando o espaço amplo e propício a ornamentação em talha.

Pelo que vemos o retábulo e a talha do século XVIII foram feitos em madeira entalhada, conforme a

tradição em vigor e não como sugeriu a Coroa Portuguesa.

Em 1778 na vistoria realizada na igreja o Capitão de Mineiros José Ramos de Souza e o Capitão

de Bombeiros Jerônimo da Rocha e Souza levantaram a planta da Igreja acusando que nela existia um

“bom retábulo de talha de gosto moderno sem dourar e necessitava conserto no telhado”5. Gosto

moderno na Bahia em 1778 significava um retábulo hibrido de barroco e rococó ou de rococó e

neoclássico.

Nem o retábulo-mor que se preservou até a atualidade, nem os demais que compõem os espaços

colaterais, o da capela do Santíssimo Sacramento, os do braço do transepto e demais peças de talha são

do século XVIII, mas provavelmente do século XX, mais precisamente do período de 1921 a 1926, o

que aumenta o interesse nessa ornamentação, pois constatamos um desdobramento eclético da talha na

Bahia.

Em 1921 “inicia-se a reforma do templo sob a direção do arquiteto Salomão da Silveira e

patrocinada por uma comissão dirigida por José Marques, Vigário José Loureiro e o Padre João de

Deus Gomes”6.

Entre 1925 e 1926, de acordo com placas afixadas na igreja “foram realizadas obras no exterior

da capela-mor” patrocinada por D. Maria Adelaide da Costa Passo”. “ Estas obras consistiam em

substituir os balcões originais das fachadas laterais por balaústres de concreto e introduzir na capela-

mor lunetas e novo altar destruindo o primitivo forro pintado e altar”7.

2 IPAC-BA: Inventário de proteção do acervo cultural, monumentos e sítios do Recôncavo. Salvador: Secretaria de

Indústria e Comércio da Bahia, 1982, p.102.

3 IPAC-BA: Inventário de proteção do acervo cultural, monumentos e sítios do Recôncavo. Salvador: Secretaria de

Indústria e Comércio da Bahia, 1982, p.102. 4 IPAC-BA: Inventário de proteção do acervo cultural, monumentos e sítios do Recôncavo. Salvador: Secretaria de

Indústria e Comércio da Bahia, 1982, p.102.

5 IPAC-BA: Inventário de proteção do acervo cultural, monumentos e sítios do Recôncavo. Salvador: Secretaria de

Indústria e Comércio da Bahia, 1982, p.102.

6 IPAC-BA: Inventário de proteção do acervo cultural, monumentos e sítios do Recôncavo. Salvador: Secretaria de

Indústria e Comércio da Bahia, 1982, p.102.

7 IPAC-BA: Inventário de proteção do acervo cultural, monumentos e sítios do Recôncavo. Salvador: Secretaria de

Indústria e Comércio da Bahia, 1982, p.102.

Page 138: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

131

O retábulo-mor se assemelha ao baldaquino da Igreja do Hospício de Nossa Senhora da Piedade

em Salvador, classificado como “10º tipo – Baldaquino autônomo arrematado por frontão curvo

interrompido e cúpula semi-esférica escamada que se assenta sobre tambor octogonal”8 apresentando-

se em plano mais grandioso e com uma cúpula que difere do exemplar citado.

O baldaquino de N. Sra. da Purificação é circular, sustentado por dezesseis colunas, oito em

cada lado do círculo, ficando dez aparentes e seis na parte de trás. Possui cúpula radial com os raios

marcados no exterior, sustentada por um tambor formado por sucessivos arcos romanos, que se

assemelha a cúpula da Basílica de são Pedro, em Roma. O topo da cúpula serve de base para uma

escultura da alegoria de uma das virtudes teologais a “Caridade”.

No plano frontal a circularidade do baldaquino é alterada por um frontão circular interrompido,

com mísula ao centro e ornatos acânticos. Esse frontão assenta-se sobre entablamento reto e duas

colunas que enquadram a cena do camarim em que a imagem esculpida da Nossa Senhora da

Purificação se apresenta em um ambiente cenográfico de nuvens tridimensionais dispostas em planos

diferentes. Arranjo que se assemelha mais uma vez ao da Igreja soteropolitana de Nossa Senhora da

Piedade.

A base do baldaquino se constrói por duas ordens de pilares retangulares ornados por reservas

de molduras retilíneas e quadrangulares ocupadas ao centro por motivos acânticos, em composição

simétrica ou isolados. No centro, entre a mesa do altar e a base da escultura de Nossa Senhora ergue-se

um expressivo sacrário em forma de templete partido ao meio, com colunas e cúpula radial, que quase

repete a fórmula do grande baldaquino e, só não o faz, porque o frontão é curvo, mas até os ornatos que

encimam o frontão repete as volutas fitomórficas.

Os espaços laterais do baldaquino em relação as paredes da capela foram ocupados por

estruturas com um nicho em cada lateral arrematados por frontões triangulares, colunas nos cantos e

arremates superiores em pilastras onde assentam esculturas em gesso das duas outras alegorias das

virtudes: a “Fé” a direita do retábulo e a “Esperança”, à esquerda.

É impossível desconsiderarmos as colunas nesse arranjo ornamental, a presença delas é tão

intensa, tão expressiva que até então considerávamos o uso superlativo delas no retábulo oitocentista da

Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, um baldaquino com dez colunas inteiras e duas

adossadas à parede9 e no baldaquino realizado pelo entalhador baiano Vitoriano dos Anjos Figueiroa na

Igreja da Sé de Campinas, São Paulo, que contém doze colunas inteiras transformando o retábulo em

estrutura totalmente independente das paredes.

O retábulo-mor de Nossa Senhora da Purificação supera em muito os exemplares citados

apresenta dezesseis colunas que sustentam a cúpula do baldaquino e mais duas que ladeiam os nichos

laterais, totalizando dezoito colunas inteiras, todas na ordem compósita. O uso intenso desses

elementos atingem as paredes laterais dessa capela-mor seis colunas colossais e duas meia-colunas,

quatro em cada parede, divisando as tribunas. (ver Figura 1)

A capela-mor inteira é ornada com vinte e seis colunas, sendo vinte e quatro inteiras e duas

meia-colunas. Não há precedentes na Bahia e talvez no Brasil de uma ornamentação tão povoada de

colunas de madeira. Todas essas colunas são de fustes retos canelados com capitéis da ordem

8 FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro. A talha neoclássica na Bahia. Rio de Janeiro, Versal, 2006. 560 p. il. p. 208.

9 FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro. A talha neoclássica na Bahia. Rio de Janeiro, Versal, 2006. 560 p. il. p. 208. p. 201.

Page 139: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

132

compósita. Os fustes são pintados com fingimento de mármore rosa claro, os capiteis tem os acantos

pintados de branco com filetes dourados.

Os ornatos utilizados nas pilastras e das grades das tribunas diferem na lavratura dos ornatos

praticados na Bahia do século XIX, principalmente os motivos que compõem os balaústres das grades

das tribunas que inserem uma concha no meio de volutas em “C” simétricas. Essas volutas muito se

inspiram naquelas utilizadas nas grades de ferro do século XIX baiano. Outro motivo estranho ao

vocabulário da talha baiana do século XIX encontra-se no embasamento do retábulo-mor e se constitui

em uma série de arcos com pilastras e ramo de acantos encimados por conchas no interior de cada arco.

Há uma diferença flagrante na lavratura e interpretação dos motivos da arquitetura clássica:

dentículos e entrelaces. Em Santo Amaro apresentam-se mais esquemáticos e apostos, de maneira que

trabalhou-se mais com apliques do que com o corte das goivas.

O uso de parelhas de colunelos no frontal da mesa do altar-mor, parece seguir a tradição dos

altares de mármore importados da Itália ou feitos no Brasil por marmoristas italianos e que passaram a

figurar nas igrejas construídas, ou reformadas no início do século XX.

A pintura parietal que se encontra no enquadramento das tribunas, em formas de painéis

simbólicos nas laterais próximas ao retábulo-mor e nos barrados laterais atestam o formulário eclético

estabelecido nesta igreja nas primeiras décadas do século XX. As que enquadram as tribunas se

inspiram em propostas de tratados arquitetônicos do século XVIII, as que compõem os barrados

repetem em pintura a ornamentação dos pilares do retábulo-mor “feixes de acantos simétricos presos ao

centro por argola”.

Nos quatro painéis estão figurados no lado do evangelho: “um cálice entre nuvens e querubins e

no outro painel “O Sagrado Coração de Jesus” representado por um coração cingido por coroa de

espinhos em meio de nuvens. No lado da epístola: “um cálice com hóstia raios e querubins” alude a

eucaristia e uma “cruz latina inclinada” alude ao sacrifício de Cristo.

Os retábulos que compõem os espaços colaterais ao arco-cruzeiro, os do transepto e o da capela

do Santíssimo Sacramento apresentam uma tipologia, que, conquanto guardem semelhanças com os

retábulos oitocentistas baianos, quase sempre inovam a linguagem.

Os retábulos colaterais, que ladeiam o arco cruzeiro, são semelhantes e possantes, quase da

mesma altura do retábulo-mor. Eles são constituídos de oito colunas, quatro em cada lateral com fustes

retos canelados e capiteis compósitos com policromia semelhante a do retábulo-mor. A altura do

camarim é dividida em dois nichos e o arremate do retábulo compõe-se de um arco romano, cuja

arquivolta se eleva acima do entablamento, sendo encimado por um cornijamento triangular. Por trás há

uma meia cúpula semelhante a existente no retábulo-mor. Essa terminação retabular se assemelha

muito aos altares de mármore feitos por italianos nas primeiras décadas do século XX.

Os retábulos do topo do transepto se assemelham e são compostos com seis colunas da ordem

compósita, três em cada lado, assentes sobre duas ordens de pilares ornados por reserva de molduras

em arco romano e palmeta no interior de cada reserva. O entablamento se projeta reto e se movimentam

em ângulo para dentro do nicho.

O arremate faz-se em duas etapas, a primeira acima do entablamento até o cornijamento do arco

romano do camarim, guarnecidas por mísulas com antropomorfos na parte superior, e a segunda no

frontão triangular encimado por volutas fitomórficas vazadas e simétricas, coroadas por uma concha.

Page 140: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

133

O retábulo do transepto do lado do evangelho abriga no seu nicho a imagem de Nossa Senhora

das Dores e Jesus crucificado que tem como fundo uma pintura que ocupa todo o nicho representando a

ambiência do Gólgata.

Tanto o arremate em frontão triangular, quanto os ornatos de conchas, antropomórficos, e as

reservas de molduras em forma de arco romano são estranhos ao vocabulário retabilístico do século

dezenove baiano. Nesse século, quando o frontão triangular aparece, surge na forma interrompida com

ressaltos nos ângulos. (ver Figura 2)

De todos os retábulos existentes na Igreja de Nossa Senhora da Purificação, o da capela do

Santíssimo Sacramento é o que oferece o modelo mais diferente de tudo que foi realizado em retábulos

na Bahia do século XIX e suas conexões com a talha do século XX parecem bem nítidas, se

compararmos a outros retábulos de igrejas de outras cidades do Recôncavo, como a da Igreja Matriz de

São Gonçalo dos Campos.

A forma estrutural desse retábulo se inscreve em um trapézio em relação à parede. Essa forma é

guia para uma solução do arremate formado por um frontão triangular interrompido feito unicamente

de cornijas volumosas e expressivas que se quebram nos ângulos formando pontas, em uma

movimentação incomum na tradição baiana do século XIX.

As singularidades do retábulo do Santíssimo não param ai, aparecem também nos três arcos

romanos concêntricos que ficam abaixo da cornija e fecham o camarim. Arcos semelhantes aos

existentes no retábulo-mor da Igreja Matriz de São Gonçalo dos Campos, cidade do recôncavo próxima

a Santo Amaro. No nicho aparece o arco trilobado enfatizando o caráter eclético dessa peça.

Destacam-se ainda nesse retábulo a cruz, o sacrário, o frontal do altar e castiçais em prata com

elementos do estilo D. Maria I (transição do rococó para o neoclássico). (ver Figura 3)

Dentre os retábulos que aparecem na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação, aquele

localizado no batistério (sitio que ocupa um cômodo próprio no lado do evangelho do nártex) é o que se

inscreve em uma tradição de retábulos oitocentistas baianos, cujo arremate tem formato que se

aproxima de uma sanefa constituída por gradeados, volutas fitomórficas, florão e guirlandas, que muito

se proliferou em Salvador e no Recôncavo Baiano.

A falta de documentação que precise a época de realização de cada elemento desse conjunto nos

dificulta a tarefa da análise ornamental, mas graças a determinadas datas conhecidas, as marcas

estilísticas e os registros das placas afixadas na igreja podemos ter indicadores das permanências e

alterações havidas nesse templo.

A pintura em quadratura do forro da nave é provavelmente obra do século XVIII ou dos

primeiros anos do século XIX. No dezenove desenvolveu-se na ornamentação baiana soluções

diferentes para esses forros, mas nem sempre eles foram alterados, pois em muitos casos na capital, as

antigas quadraturas foram mantidas e suas pinturas foram reavivadas.

O forro pode ter sido repintado, mas sua composição da quadratura se inscreve na tradição

baiana desenvolvida, entre outros, pelo pintor José Joaquim da Rocha.

A pintura de arquitetura ilusória cinge as laterais do teto com colunas, arcos, pilastras, óculos,

mísulas, balcões, cortinados ornados por guirlandas de flores sustentadas por “putti” e por uma

Page 141: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

134

policromia em que o tom azul atua na demarcação das etapas arquitetônicas. No centro de cada lado há

um quadro com figurações da Virgem Maria, de São José.

O azul e o dourado atuam na distinção de elementos como colunas e capiteis e no jogo de claros

e escuros, tons fortes e fracos que contribuem para a sensação visual de afastamento e aproximação. O

vermelho aparece nas cartelas expondo os símbolos marianos constantes na Ladainha Lauretana.

A trama arquitetônica ilusória se fecha e afunila com movimentadas pilastras e balcões que

concluem em balaustradas em curvas e contracurvas, que emolduram o quadro central recolocado, o

qual encena o tema da “purificação de Maria e Apresentação de Jesus no Templo.

A cena é dividida em três blocos de nuvens: No bloco central Aparece “São José carregando

pombas em um cesto, Nossa Senhora e o Menino Jesus”. A Virgem entrega o menino Jesus a Simeão,

localizado em um bloco de nuvem acima e à direita da cena, acompanhado por mais dois homens. Em

um bloco de nuvens pouco abaixo da cena a profetisa Ana ora e louva a Deus pela vinda do Cristo

Salvador.

Arremata toda a cena a figura de Deus Pai assente sobre bloco de nuvens com anjos, que traz o

triângulo de luz atrás da cabeça e a Pomba do Divino Espírito Santo emanando luz. Todo o

acontecimento é presenciado embaixo pelas alegorias dos continentes sentadas na balaustrada fingida.

De acordo com o evangelho de Lucas:

Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo

a Lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresenta-lo ao

Senhor, conforme está escrito na Lei do Senhor: Todo macho que abre o

útero será consagrado ao Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. E

havia em Jerusalém um homem chamado Simeão que era justo e piedoso;

ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora

–lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o

Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao Templo, e quando os

pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da Lei a seu

respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: “Agora,

Soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua

palavra; porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face

de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória de teu povo,

Israel”.

Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a

Maria, sua mãe: “Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em

Israel, e como um sinal de contradição – e a ti, uma espada traspassará tua alma! – para que se revelem

os pensamentos íntimos de muitos corações”.

Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo

de Aser. Após a virgindade, vivera sete anos com o marido; ficou viúva e chegou aos oitenta e quatro

anos. Não deixava o Templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa

Page 142: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

135

mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de

Jerusalém10

.

Do século XVIII devem ser as cantoneiras do cornijamento do forro da nave, são cariátides com

penachos de plumas na cabeça e braços sustentando as curvas das cornijas, motivo que se aproxima das

cantoneiras da Igreja do Convento de N. Sra. da Conceição da Lapa em Salvador.

Os barrados de azulejos são compostos de oito grandes painéis, quatro em cada lado da nave,

um grande painel ladeado por dois menores no nártex, um pequeno painel no lado do evangelho do

nártex e quatro revestimentos decorativos de cantos e espaço entre portas do mesmo espaço. Há ainda

dois pequenos painéis simbólicos, um debaixo de cada púlpito. (ver Figura 4)

As cenas pintadas em azul cobalto se referem a história da infância de Cristo acompanhados de

legendas em latim em campo próprio. Os azulejos são encomendas da segunda metade do século XVIII

, vindos certamente das oficinas lisboetas e ocupam metade ou mais da altura das paredes. Podemos

perceber nas cercaduras desses painéis concheados rococós e elementos fitomórficos em amarelo, roxo

e verde.

Retomando os elementos de talha, destacamos os dois púlpitos cuja fatura é provável que seja

do século XX. Embora a estrutura do bojo em metade de um hexágono seja herança do século XIX, a

decoração de suas faces distancia-se das soluções oitocentistas revelando mais uma vez proximidade

com os púlpitos de mármore italiano do século XX. A ornamentação se constitui em reservas em arcos

romanos e relevos antropomorfos inseridos no interior de cada arco da face frontal, um o busto de São

Pedro, e no outro púlpito, o de São Paulo.

Os arremates desses púlpitos apresentam elementos estranhos ao formulário da talha baiana

oitocentista, feitos provavelmente na grande reforma operada entre 1921 e 26. Esses arremates são de

formato de pirâmide meio hexagonal que se assenta em cornijamento em meio hexágono arrematado

por frontões curvos interrompidos. Do centro do frontão interrompido frontal parte uma cruz elevada

da trindade, símbolo dos franciscanos. O uso dessa cruz pode nos faz pensar que essas obras tenham

sido influenciadas pelos frades capuchinhos estabelecidos em Salvador no Convento de N. Sra. da

Piedade e em Feira de Santana no Convento de Santo Antônio, muitos de origem italiana.

As balaustradas que guarnecem as tribunas e o coro parecem ser de jacarandá torneado ou

envernizadas de negro com o propósito de parecerem jacarandá. Cada balaústre é composto de

pequenos discos, bola, outros discos e torneado helicoidal ascendente.

Com todas as marcas do ecletismo identificadas na talha, as mais marcantes são as pinturas

parietais decorativas e figurativas da capela-mor, nave, nártex e coro. Na capela-mor além dos painéis

descritos na introdução desse artigo, há pintura de ornato arquitetônico barroco guarnecendo as janelas

das tribunas.

Na parte inferior das paredes há um roda-meio pintado a semelhança dos ornatos das pilastras

de madeira, reservas de molduras ornadas no centro com folhas simétricas de acantos cingida por aro, o

que demonstra a intenção do pintor em integrar a ornamentação pintada com a entalhada.

10 Bíblia de Jerusalém. (Dir.) Paulo Bazaglia. São Paulo: Paulus, 2002. 2206 p. p. 1790-1791.

Page 143: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

136

No teto dessa capela há uma pintura que imita reservas de molduras com florões, uma pintura

um tanto desvanecida e que não parece ter saído da mão do mesmo pintor dos ornatos parietais.

Na nave, a pintura decorativa é acrescida com painéis figurativos alusivos as virtudes da

Virgem Maria, painéis emoldurados em arcos romanos com inscrições em latim que identificam cada

uma das virtudes correlacionadas a imagem pintada. Esses painéis ocupam a parte de cima das paredes,

entre uma tribuna e outra, e estão sobre pintura fingindo pilastra com ornato acântico.

São dez os painéis, cinco em cada parede lateral da nave e mais dois ladeando o arco cruzeiro,

sobre os retábulos colaterais, o tema desses dois refere-se “A oração”, o do lado do evangelho e o

“Trabalho”, do lado da epístola, onde se vê São José carpinteiro ensinando o ofício ao seu filho Jesus.

As janelas das tribunas são arrematadas por pintura que fingem elementos arquitetônicos como

cornijas, elementos florais nos frisos e elementos florais como arremates. O enquadramento de cada

tribuna ainda é feito pelas molduras dos painéis ornadas por pérolas fingidas pela pintura.

Contorna todo o teto da nave, cornijas e friso pintado, destacando-se a cadeia fitomórfica do

friso pintada a moda impressionista, sem detalhamento do desenho, mas apenas sugestão das formas.

Abaixo das tribunas outro friso pintado apresenta motivo que se repete constituído de volutas

acânticas simétricas e laços de fitas, donde pende uma cartela com as inicias “NSP”. Por baixo desse

friso e paralelo aos púlpitos as paredes são pintadas com reservas de molduras retas e quadrangulares

que ligam os painéis de azulejos as tribunas. Cada reserva é intercalada por pilastra fingida na cor

grafite e são arrematadas por faixa decorativa que tem ao centro o cálice com a hóstia, símbolo da

eucaristia.

No centro de cada reserva de molduras pintadas foi colocado um quadro em relevo com

molduras neogóticas com cenas dos passos da Paixão de Cristo. Tais reservas aparecem no nártex e no

coro, sendo quatro das do nártex vazias e duas com o referido quadro dos passos da Paixão de Cristo e

as do coro vazias e no lugar do símbolo eucarístico mencionado, há uma concha como arremate.

As figuras das invocações da Virgem pintadas nos painéis da nave repetem a iconografia

comum nos impressos da primeira metade do século XX e que foram amplamente reproduzidas nas

pequenas estampas, comumente chamadas de “santinhos”, e possuem características do “Art Deco”.

Desta forma a imagem pintada de Nossa Senhora Auxiliadora traz na arquivolta de sua moldura pintada

a inscrição “Auxilium Christinorum” as demais inscrições identificam os predicados da Virgem Maria

“Regina sine labe originale concepta”; “Sancta Dei Genetrix”; “Sancta Virgo Virgimum”; “Mater

Christi”; “Mater Salvatoris”; “Virgo Purissima”; “Janua Coeli”; “Refugium Peccatorum” e

“Consolatrix Afflictorum”.

A ornamentação desse templo é um exemplo da dinâmica ornamental que determinava reformas

periódicas, alterações, agregações e complementações que foram conciliando padrões ornamentais do

século XVIII, com outros do século XIX e com o ecletismo do entre séculos e do princípio do século

XX.

É claro que a talha traz informações da tradição baiana oitocentista, contudo é mais claro ainda

que essa talha é fruto de uma elaboração técnica e estética diferente, os elementos novos que apresenta

parece imitar a penetração do formulário dos altares em mármore italiano do início do século XX.

Page 144: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

137

O labor refinado e detalhista da talha do século XIX foi substituído por uma planaridade das

estruturas e entalhes menos primorosos, sem, contudo perder os efeitos, mesmo porque a

monumentalidade dessa decoração me parece incomparável com tudo que foi feito na Bahia no século

dezenove e no vinte.

Por outro lado, a permanência de elementos ornamentais de séculos anteriores somados aos

adicionados no decorrer dos tempos e das mudanças de gosto garantiram um hibridismo harmonizado

pela pintura parietal dos novecentos e que concorre mais ainda para a monumentalidade encetada pela

talha, contribuindo com a ampliação do programa iconográfico.

Page 145: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

138

Figura 1: Retábulo-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação, Santo Amaro, Bahia.

Fotografia Luiz Freire.

Page 146: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

139

Figura 2: Retábulo de Nossa Senhora das Dores, topo do transepto da Igreja Matriz de Nossa Senhora

da Purificação, Santo Amaro, Bahia. Fotografia Luiz Freire.

Page 147: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

140

Figura 3: Retábulo do Santíssimo Sacramento, capela do Santíssimo Sacramento da Igreja Matriz de

Nossa Senhora da Purificação, Santo Amaro, Bahia. Fotografia Luiz Freire.

Page 148: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

141

Figura 4: Vista geral da nave da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação, Santo Amaro, Bahia.

Fotografia Luiz Freire

Page 149: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

142

Arte do passado como recurso do presente

Art from the past as a resorce for the present

Roxane Sidney Resende de Mendonça

Resumo: A fragilidade das regras ditadas pela história da arte no século XXI abre

possibilidades para que a arte prossiga na atualidade de diferentes maneiras. Neste artigo, a partir da

visão de autores contemporâneos como Belting (1935-), Huyssen (1942-), Canclini (1939-) e

Hobsbawm (1917-2012), investigamos uma das maneiras possíveis para a arte no século XXI: a arte do

passado como recurso para agregar valor simbólico às produções culturais do presente. A crise de

parâmetros para analisar o que construímos no presente foi expressa nos discursos apocalípticos de

disciplinas narrativas como as da história e da história da arte e induziu o “boom da memória” e sua

articulação com a espetacularização e mercantilização da arte pelas indústrias culturais. Arte e

memória, nessa visão, se unem para tentar estabelecer uma pretensa sensação de segurança àquele que

consome produtos que referenciam à arte do passado. Assim, as reapropriações da arte do passado

pelas produções culturais do presente, além de manter viva a imagem da obra referenciada, articulam-

se a outro tempo histórico de forma a atender aos interesses dos produtores culturais e estabelecer

identificação entre o produto e seu consumidor.

Abstract: The fragility of the rules held by art history in the 21st century open up new

possibilities for art today. This paper, from the point of view of contemporary authors such as Hans

Belting (1935-), Andreas Hyssen (1942-), Néstor García Canclini (1939-) and Eric Hobsbawm (1917-

2012), investigated one of the possible ways for the art in the 21st century: the art from the past as a

resource for adding symbolic value to cultural productions. The crisis in the lack of parameters to

analyze what has been built nowadays was felt in the apocalyptic discourse from narrative disciplines,

such as history and art history, and has led to the “memory boom” and its articulation into the idea of

art as a spectacle and to the commodification of art by cultural industries. Art and memory are put

together to give a false sense of security to the consumer that buys products making reference to the art

from the past. Therefore, the reappropriation of the art from the past by cultural productions of today

keep the referred images alive and articulated into another historical time, serving the interests of

cultural producers and establishing identification between the product and its consumer.

Introdução

A arte que, em meados do século XX, abria-se às discussões e críticas acerca de suas novas

formas de produção e consumo industrial, hoje vem se consolidando em um universo amplo e híbrido

fortemente influenciado pelas novas tecnologias e seus reflexos na comunicação humana. Nesse

contexto, avaliamos a arte do passado como um recurso do século XXI que agrega valor simbólico às

indústrias culturais, utilizada na construção de memórias ao ser alvo de reapropriações em diversas

produções culturais.

Page 150: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

143

Em uma sociedade conectada mundialmente, o sociólogo Canclini1 aponta ausências de relatos

totalizadores como parâmetros para vivermos em sociedade. Esta falta de referências, segundo o autor,

abre oportunidades para que a arte enuncie algo que pode vir acontecer, sendo campo fértil para a

criatividade e produção de bens simbólicos.

Ao mesmo tempo em que a falta de parâmetros estáveis abriu oportunidades para a arte se

expandir, despertou também múltiplas declarações de fim de disciplinas narrativas, como a história da

arte, que começaram a ser elaboradas em meados do século XX. Segundo Huyssen2, as vontades de

estabelecer um fim são efeitos da falta de perspectivas que consigam lidar com os excessos de nossa

sociedade globalizada: diversidade cultural, informação, tecnologias. A amnésia, de acordo com o

autor, se instaura como resultado da dificuldade de se compreender esses excessos que passam a ser

armazenados pelas tecnologias, deixando o homem sem referências de memória vivida. O curioso deste

fato é que foi justamente a crise de memória e das disciplinas narrativas que provocou o boom da

memória e sua articulação com a espetacularização e mercantilização da arte associadas às indústrias

culturais.

Nosso estudo se conecta com este pensamento ao evidenciar arte e memória como dupla de

sucesso para o século XXI, articuladas como recurso para agregar valor simbólico às produções

culturais e com isso diferenciá-las no mercado. Arte e memória, nessa visão, se unem na tentativa de

amenizar a falta de referências de futuro e estabelecer uma pretensa sensação de segurança ao

consumidor, em meio a tantos excessos da contemporaneidade.

Neste artigo, problematizamos a questão com a finalidade de evidenciar a atual tendência de se

utilizar reapropriações da arte do passado em diversos produtos que nos são oferecidos para o consumo.

Estes podendo ser desde pequenos souvenirs, adereços de moda, utilitários em geral a produtos

luxuosos, como carros, joias e alta costura. Em um primeiro momento, abrimos a discussão com

questões fundamentais enunciadas por autores contemporâneos referentes às possibilidades para a arte

na virada do século XX para o século XXI. Em seguida, apresentamos alguns exemplos de articulação

entre arte, memória e consumo que se estabelece na atualidade.

Arte como objeto de memória e consumo

Diversas foram as análises da relação entre arte, memória e consumo nas últimas décadas,

principalmente quando as circunstâncias do final do século XX induziram a vários questionamentos

quanto à necessidade de se elaborar memórias e sobre os rumos da arte na sociedade capitalista. Neste

cenário, a globalização e as novas tecnologias digitais mostravam suas potencialidades para um mundo

mais dinâmico.

Observamos em nosso cotidiano indivíduos e instituições envolvendo aspectos como cultura,

arte e memória em suas ações como forma de lhes garantir sucesso, estabelecendo relações de

identificação entre o que produzem e o público consumidor. Qualquer pessoa ou instituição que tenha

acesso aos diversos meios de comunicação disponíveis, em especial aos que permitem maior

interatividade como a internet (blogs e redes sociais), pode se tornar apta a utilizá-los para investir em

táticas para o consumo de produtos culturais carregados de valores simbólicos. A criatividade do

1 CANCLINI, Néstor Garcia. A Sociedade sem relato: Antropologia e Estética da Iminência. São Paulo: Editora da

Universidade de São Paulo, 2012.

2 HYUSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. 116p.

Page 151: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

144

indivíduo torna-se então essencial na luta para conseguir um espaço dentro desse grande universo

transnacional de disputa simbólica.

Canclini3, acompanhando as transformações do final do século XX, elaborou o conceito de

culturas híbridas, resultantes de combinações interculturais. Segundo o autor, arte e cultura

abandonavam as tentativas dos séculos XIX e XX de representar uma só identidade para representar

conexões entre povos e culturas heterogêneas. Os processos clássicos de misturas decorrentes de

migrações, intercâmbios comerciais e políticos se somavam aos gerados pelas produções culturais e

artísticas.

[...] frequentemente a hibridação surge da criatividade individual

e coletiva. Não só nas artes, mas também na vida cotidiana e no

desenvolvimento tecnológico. Busca-se reconverter um patrimônio (uma

fábrica, uma capacitação profissional, um conjunto de saberes e

técnicas) para reinseri-los em novas condições de produção e mercado.4

A reconversão, para Canclini, seria estratégia de apropriar-se de elementos disponíveis no

circuito intercultural para inseri-los em contextos diversos com diferentes finalidades. Ainda segundo o

autor, os processos de hibridação responsáveis pelas combinações entre tradicional e moderno, global e

local, artesanal e industrial, popular e massivo, dentre outras, encontraram nas diversas manifestações

artísticas e culturais uma forma de representação.

Apesar de vivermos em um presente excitado consigo mesmo, as histórias da arte, da literatura e

da cultura continuam a aparecer aqui e lá como recursos narrativos, metáforas e citações prestigiosas.

Fragmentos de clássicos barrocos, românticos e do jazz são convocados no rock e na música tecno. A

iconografia do Renascimento e da experimentação vanguardista nutre a publicidade das promessas

tecnológicas.5

Hobsbawn6, em Tempos fraturados, nos deixa alguns dos seus últimos relatos sobre arte e

sociedade no século XXI. Segundo o autor, na dinâmica atual, a elite burguesa restringe-se a alguns

nichos de públicos que buscam status social que a arte erudita pode lhes oferecer. Para ele, o colapso da

burguesia tradicional do séc. XIX deve-se à incompatibilidade de manter-se sustentada por uma elite

minoritária em uma sociedade cada vez mais tecnológica voltada para consumo em massa.

A combinação entre cultura de massa e novas tecnologias alterou as formas de produção e

concepção de arte, culminando hoje em criações conectadas com o mundo e que hibridizam referências

culturais. As produções advindas da fotografia, rádio, cinema, televisão, mídias digitais e internet

nasceram da revolução tecnológica iniciada ao final do séc. XIX e se renovam com sucessivos avanços

da ciência. Mas, como ficam as produções que existiam antes? Para onde vão as belas artes no século

XXI? Estas foram questões levantadas por Hobsbawn, ao analisar as atuais demandas pelas artes

tradicionais: literatura, pintura, música, arquitetura.

Este autor nos deixa claro uma observação do ponto de vista histórico para nosso século: a

dependência das artes à revolução tecnológica. Para ele, é impensável a arte no século XXI sem essa

3 CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da Modernidade. 4. ed. 6. reimp. São Paulo:

Editora da Universidade de São Paulo, 2013.

4 CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da Modernidade.op. cit., p. XXII.

5 CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da Modernidade. op. cit., p. XXXVI

6HOBSBAWN, Eric. Tempos Fraturados: cultura e sociedade no século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Page 152: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

145

relação, principalmente “[...] no tocante às tecnologias de comunicação e reprodução”.7 A literatura, a

música e a arquitetura, segundo o historiador, estão em transformação, assimilando as interferências

interculturais e tecnológicas, sem perder, no entanto, os seus suportes materiais como o livro, os

mecanismos de audição e as edificações. A única das belas artes que o autor considera em crise é a

pintura, já que o desenvolvimento das artes visuais, na atualidade, converge para instalações e

performances.

Para Hobsbawn, a pintura está perdendo espaço, em bienais e premiações, para a arte

conceitual, que exige menos conhecimento em técnicas tradicionais, desenvolve-se a partir da ideia do

artista que se utiliza de mídias tecnológicas. A demanda do século XIX e XX da velha sociedade

burguesa em vivenciar as artes e a cultura separadas das demais atividades humanas, como uma

devoção religiosa, no século XXI, não se fortalece. Arte e cultura passam atender as vontades da

civilização consumista que busca vivenciar tudo junto, na tentativa de obter satisfação imediata.

O muro que separa cultura e vida, reverência e consumo, trabalho e lazer, corpo e espírito, está

sendo derrubado. Em outras palavras, “cultura” no sentido burguês criticamente avaliativo do mundo

cede a vez à “cultura” no sentido antropológico puramente descritivo. No fim do século XX, a obra de

arte não só se perdeu no dilúvio de palavras, sons e imagens do ambiente universal que um dia seria

chamado de “arte”, como também desapareceu na dissolução da experiência estética na esfera em que é

impossível distinguir sentimentos desenvolvidos dentro de nós de sentimentos trazidos de fora. Nessas

circunstâncias, como seria possível falar em arte? Quanta paixão por uma música ou por uma pintura

hoje se deve a associações — não por ser a canção bonita, mas por ser “a nossa canção”?8

As observações de Hobsbawn, no entanto, não afirmam o fim das artes que nasceram antes da

revolução tecnológica do séc. XIX, mas seu deslocamento que as convergem para as tecnologias e

consumo em associações de identificação entre a produção e seu consumidor, absorvidas por serviços

especializados de cultura, entretenimento e lazer. Serviços que antes atendiam, com exclusividade,

ricos burgueses, investem em vendas de produtos em massa: “A casa Dior vive não de criações para

senhoras ricas, mas de vendas em massa de cosméticos e roupas feitas enobrecidas por seu nome.”9

Com a crise da pintura e as transformações na forma de se produzir arte, questionam-se os usos

que as artes do passado assumem no presente. Canclini10

, em A Sociedade sem relato, discute sobre as

possibilidades que se abrem para a arte no séc. XXI. Para o autor, não conseguimos mais delimitar um

campo autônomo para a arte, uma vez que ela ocupa um lugar da iminência, vinculando-se com vários

interesses sem se comprometer de fato com eles, sendo elástica o suficiente para se articular, ao mesmo

tempo, com vários discursos. Devido essa multifuncionalidade, a arte passou a ser uma alternativa para

“investidores decepcionados, laboratório de experimentação intelectual, na sociologia, na antropologia,

na filosofia e na psicanálise, manancial da moda, do design e de outras táticas de distinção.”11

O fato da arte se articular com vários interesses permite que ela transite em diversos lugares,

seja em museus, galerias, nas cidades, em lojas, shoppings ou nas diversas mídias e redes sociais.

Assim, Canclini nos convence que mais importante do que analisar a função em si que a arte ocupa em

7 HOBSBAWN, Eric. Tempos Fraturados: cultura e sociedade no século XX. op. cit., p. 27.

8 HOBSBAWN, Eric. Tempos Fraturados: cultura e sociedade no século XX. op. cit., p. 38.

9 HOBSBAWN, Eric. Tempos Fraturados: cultura e sociedade no século XX. op. cit., p. 36.

10 CANCLINI, Néstor García. A Sociedade sem relato: Antropologia e Estética da Iminência. São Paulo: Editora da

Universidade de São Paulo, 2012.

11 CANCLINI, Néstor García. A Sociedade sem relato: Antropologia e Estética da Iminência. op. cit., p. 17.

Page 153: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

146

cada uma dessas posições, é avaliar as maneiras que são utilizadas para que ela se molde a diversos

interesses, explorando um comum partilhado para promover consensos ou estabelecer distinções.

Huyssen12

percebe as artes no final do século XX como instrumentos aliados às construções de

memórias, à produção de objetos de consumo e formas de entretenimento. Para o autor, o século XX

iniciou-se apostando em formas de garantir o futuro, que foram traduzidas em diversas utopias sociais,

e terminou assombrado pelos fracassos das tentativas. As experiências de duas guerras mundiais, do

Holocausto e dos processos de descolonizações desestabilizaram a crença no futuro.

Huyssen13

levanta a possibilidade de estarmos vivendo uma crise da memória, ao mesmo tempo

em que experimentamos seu excesso. A aproximação do final do século XX e do milênio intensificou o

nosso olhar para o passado, sintoma comum aos fins de séculos. Entretanto, os acontecimentos trágicos

vivenciados durante o século XX, somados a migrações de grandes populações a nível mundial e a

aceleração do ritmo do planeta pelo desenvolvimento tecnológico trouxeram incertezas quanto ao nosso

futuro. Segundo Huyssen14

, o temor pelo apagamento de nossas lembranças estimulou a busca por

dados a serem armazenados e a construção de monumentos e museus. Então, não eram só as artes que

se voltavam para o passado, mas a falta de perspectivas de futuro fez se instalar, principalmente a partir

da década de 60, uma vontade generalizada de memória que, em uma ação aparentemente inversa,

acontecia simultaneamente aos discursos apocalípticos que declaravam o fim da história, fim da obra

de arte, das metanarrativas.

Belting15

, entretanto, nos esclarece que o discurso do fim de algo é problematizar esse algo, não

é acabar com o que existe, mas propor uma mudança de entendimento sobre o que já não mais se

enquadra dentro da atual narrativa. Nesse sentido, as vontades de estabelecer um fim, na verdade,

expressavam o desejo de se analisar as disciplinas em crise que estruturavam narrativas ou parâmetros

que não mais se enquadravam para o que produzimos e como vivemos em sociedade.

Com relação à história da arte, Belting anunciou a necessidade de empreender “[...] uma

arqueologia da própria disciplina e dos seus métodos históricos [...]”16

. Para o autor, a inadequação de

regras fixas para a arte, ao final do século XX, abriu possibilidades para que ela prosseguisse de várias

maneiras, não sendo possível uma história da arte, mas várias formas de se aproximar do objeto

artístico:

O resultado paradoxal consiste, contudo, em que, apesar disso ou

por causa disso, deixa de existir aquela história da arte que discute seu

tema com uma apresentação única do acontecimento artístico, mas surge

uma possibilidade da escolha entre várias ‘histórias da arte’, as quais se

aproximam da mesma matéria por diferentes lados.17

De acordo com Canclini18

, a arte perdeu sua autonomia como objeto artístico e passou a se

interagir com outras áreas da vida social como o design e a moda. Para ele, as indústrias culturais, ao

12 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. 116p.

13 HUYSSEN, Andreas. Memórias do modernismo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996.

14 HUYSSEN, Andreas. Memórias do modernismo. op. cit.

15 BELTING, Hans. O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois. São Paulo: Cosac Naif Portátil, 2012. 488p.

16 BELTING, Hans. O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois. op. cit., p. 13.

17 BELTING, Hans. O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois. op. cit., p. 203.

18 CANCLINI, Néstor Garcia. A Sociedade sem relato: Antropologia e Estética da Iminência. São Paulo: Editora da

Universidade de São Paulo, 2012.

Page 154: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

147

adotarem as dinâmicas de reapropriação e de reconversão de elementos interculturais para inseri-los no

mercado como produtos, contam com designers e discjockeys em criações artísticas antes de domínio

de pintores e músicos. Assim, uma das maneiras de experienciar a arte do passado no século XXI

acontece por meio de produções culturais que a utilizam como recurso para agregar-lhes valor

simbólico de forma estabelecer identificação entre o consumidor e seu produto.

Arte do passado como produto do século XXI

Já paramos para pensar a quantidade de produtos disponíveis no mercado, elaborados a partir de

obras de artistas renomados e consolidados no imaginário coletivo? Como exemplos deste fenômeno,

citamos o automóvel Picasso (1881-1973)19

, serviço de banco Van Gogh (1853-1890)20

, Piet Mondrian

(1872-1944)21

como ícone na moda, Frida Khalo (1907-1954)22

em tênis, tequilas e roupas, Candido

Portinari (1903-1962)23

como cerâmica e perfume e Tarsila do Amaral (1886-1973) em joias24

,

roupas25

, tecidos de decoração26

, lápis de cor e canetas27

. A partir desses poucos exemplos, uma

resposta pode-se arriscar: artistas e suas obras carregam referências simbólicas e visuais que são

valorizadas para que haja identificação do público consumidor com o produto ou serviço oferecido.

Com esta estratégia, as produções culturais chamam atenção pelo valor simbólico agregado pela arte

como qualidade que as habilitam exercer sua função. Como afirma Haesbeart:

Na verdade, hoje, mais do que nunca na história do capitalismo, a

"sociedade do espetáculo" (na famosa expressão cunhada por Guy

Débord) instituiu o amálgama, também no interior da "funcionalidade"

capitalista, dos processos culturais de identificação e (re)criação de

identidades.Compramos um produto muitas vezes mais pela sua imagem

(valor simbólico) do que pela sua ‘função’ (material).28

O recente estudo de Bonazzoli e Robecchi em De Mona Lisa A Los Simpsons 29

nos faz o

seguinte questionamento: por que as grandes obras de arte tem se convertido em ícones do nosso

tempo? Segundo os autores, os anos 1960 foi um momento em que se ampliaram produções a baixo

custo, publicidades, viagens e visitas a exposições e museus. Todos esses fatores foram importantes

19 CITROËN. C4 Picasso. Disponível em: http://www.citroen.com.br/c4-

picasso?gclid=CNqootrXrsECFabm7Aod014AnA&gclsrc=aw.ds. Acesso em: 10 out. 2014. 20SANTANDER. Santander Van Gogh. Disponível em:

http://www.santander.com.br/portal/wps/script/templates/GCMRequest.do?page=5869. Acesso em: 10 out. 2014

21 FASHIONATTO. Moda &arte. Mondrian, Yves Saint Laurent e o símbolo de dois gênios. Disponível em:

http://fashionatto.literatortura.com/2013/07/02/modaarte-mondrian-yves-saint-laurent-e-o-simbolo-de-dois-genios/. Acesso

em: 10 out. 2014

22 FRIDA KAHLO CORPORATION. Disponível em: http://www.fridakahlocorporation.com/. Acesso em: 15 fev. 2014.

23BLECHER, Nelson. Portinari para as massas. Revista Exame. São Paulo, 11 fev. 1997. Disponível em:

http://exame.abril.com.br/revista-exame/noticias/portinari-para-as-massas-m0049541. Acesso em: 20 set. 2014.

24 JOIAS DE TARSILA-COLECIONÁVEL®. Disponível em: http://joiasdetarsila.blogspot.com.br/. Acesso em: 20 set.

2014.

25 ESTÚDIO ABELHA. Os artistas saem de férias. Disponível em: http://loja.estudioabelha.com.br/os-artistas-saem-de-

ferias-ct-4949e. Acesso em: 20 set. 2014. 26 JRJ TECIDOS. Tarsila. Disponível em: http://www.jrj.com.br/tecidos/estampados/tarsila.html. Acesso em: 20 mar.2014.

27 TARSILA DO AMARAL. Obras de Tarsila do Amaral estampam estojos da Faber Castell. Disponível em:

http://tarsiladoamaral.com.br/obras-de-tarsila-do-amaral-estampam-estojos-da-faber-castell/. Acesso em: 20 mar.2014.

28 HAESBAERT, Rogério. Território e multiterritorialidade: um debate. GEOgraphia, Niteroi: PPGEO/UFF, V. 9, Nº 17, p.

19-45, 2007. Disponível em: http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/213/205. Acesso em: 24

jul. 2012. P.27-28.

29 Bonazzoli, Francesca; Robecchi, Michele. De Mona Lisa A Los Simpson: Porque las grandes obras de arte se han

convertido en iconos de nuestro tiempo. Barcelona: LUNWERG EDITORS, S.A. 2014.

Page 155: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

148

para proporcionar um maior acesso visual a obras de arte, antes delimitada a uma elite intelectualizada.

Nessa visão, as maiores possibilidades de reproduzir em massa a imagem de uma obra do passado seria

um dos motivos por aumentar a fama da obra original. Os autores ainda destacam que as reapropriações

de obras de arte do passado evitam que a obra referenciada caia no esquecimento, sendo que muitas

delas passaram a ser mais valorizadas e conhecidas após a contribuição de releituras de outro tempo

histórico.

Um exemplo que valida essa hipótese são as reapropriações de Marcel Duchamp (1887-1968)

em 1919 (L.H.O.O.Q), Savaldor Dalí (1904-1989) em 1954 (autorretrato) e Andy Warhol (1928-1987)

em 1963 (Double Mona Lisa) da obra Mona Lisa de Leonardo Da Vinci (1452-1519) de 1505. Todas

essas contribuições, somadas a diversas outras feitas por artistas, pessoas comuns, empresas ou

profissionais como designers, publicitários e arquitetos, sem dúvida, tiveram um papel importante para

manter a alta popularidade da Mona Lisa até os dias atuais.

As obras de Mondrian (1872-1944) se tornaram também referências a diversas releituras, mas

neste caso, percebe-se de forma mais clara aquilo que Canclini30

falou sobre a perda da autonomia da

obra de arte, passando ela ser objeto de design e de moda. O icônico vestido “Mondrian” de Yves Saint

Laurent, feito em 1965, mostra a forte influência da arte na moda, a partir da década de 60. O vestido

baseou-se na obra “Composição com vermelho, amarelo e azul” (1921) de Mondrian e ganhou fama

pela ousadia do estilista, sendo exibido em revistas, fotografias e eventos da época e lembrado ainda

hoje por publicações no setor de moda, além de compor a coleção online do The Metropolitan Museum

of art31

. A releitura de Yves Saint Laurent anunciou o que se tornou um fenômeno nos anos posteriores

e que persiste na atualidade: a multiplicação em acessórios de moda, objetos utilitários, decoração e

produtos em geral de referências de obras do passado.

O interesse de familiares e/ou detentores de direitos autorais de explorar comercialmente um

patrimônio artístico também favoreceu o aumento das reapropriações de obras artísticas em produtos. O

pioneiro caso de licenciamentos de obras artísticas no Brasil foi o de Cândido Portinari (1903-1962)32

,

ainda na década de 1990. O filho do pintor, João Cândido Portinari, detentor dos direitos autorais das

obras do pai, associou-se com Dora Kaufman para fundar a Portinari Licenciamentos. A iniciativa

cedia imagens do acervo do artista para serem exploradas em produtos: “Pode colocá-lo na parede, no

banheiro, no pulso, no bolso”33

. Entretanto, havia, na década de 1990, uma questão que dificultava o

sucesso dessa iniciativa: o público consumidor pouco conhecia a importância de Portinari para as artes

brasileiras. “Como constatou uma pesquisa encomendada à agência Young & Rubicam, é praticamente

nulo o conhecimento a respeito de sua vida e obra. Alguns confundem suas produções com as de Volpi

e Di Cavalcanti.”34

A solução encontrada pela Portinari Licenciamentos, no final do século XX, foi

conjugar o lançamento dos produtos com um grande volume de eventos que divulgavam a obra do

artista:

A estratégia tem por objetivo reavivar a memória do pintor e

amplificar a importância de seu trabalho. Suas obras poderão ser

30 CANCLINI, Néstor Garcia. A Sociedade sem relato: Antropologia e Estética da Iminência. São Paulo: Editora da

Universidade de São Paulo, 2012.

31 THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. The collection online. Disponível em:

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/83442. Acesso em 03 out. 2014.

32 BLECHER, Nelson. Portinari para as massas. Revista Exame. São Paulo, 11 fev. 1997. Disponível em:

http://exame.abril.com.br/revista-exame/noticias/portinari-para-as-massas-m0049541. Acesso em: 20 set. 2014.

33 BLECHER, Nelson. Portinari para as massas. op. cit.

34 BLECHER, Nelson. Portinari para as massas. op. cit.

Page 156: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

149

apreciadas em retrospectivas itinerantes ou por meio de uma versão

digital em CD-ROM. Sua trajetória artística será relembrada em um

documentário a ser veiculado numa emissora de TV a cabo. As duas

edições anuais do Morumbi Fashion, onde são lançadas coleções de

moda, terão Portinari como tema. Os produtos para casa e decoração

serão expostos no shopping D&D, em São Paulo. Haverá um concurso de

pintura e um desfile dos figurinos que ele desenhou para o Balé Yara.35

A partir de então, no Brasil, outros artistas também foram alvos de investidas de empresários

que viam na arte uma forma de agregar valor aos seus produtos. A Série Artistas Brasileiros da Nestlé,

lançada na década de 1990, utilizou obras de Candido Portinari (1903-1962), Tarsila do Amaral (1886-

1973), Aldemir Martins (1922-2006) e Alfredo Volpi (1896-1988) para estampar copos de requeijão.

"Portinari? Ah, eu sei quem é. É aquele que pinta copos de requeijão."36

Um dos efeitos da reprodução

de imagens de obras de arte para serem comercializados em grande escala foi o conhecimento do

trabalho de artistas pelos produtos e não pela obra original. Esse fenômeno se tornou tão evidente que,

na virada do século XX para o XXI, a experiência de consumo da arte no Brasil virou tema do evento

Cotidiano/Arte: O consumo, organizado pelo Instituto Itaú Cultural em São Paulo.

Ao tematizar a relação arte/cotidiano pelo foco do consumo, este evento quer exercitar a

memória histórica, repondo signos da formação do estado atual da arte e da cultura; inventariar o

sentido da arte quando considerada produto de consumo; e perguntar sobre o estatuto da arte após as

intervenções vanguardistas e a imersão nas novas tecnologias.37

O evento foi composto por cinco exposições: Beba Mona Lisa, Kitsch, Metamorfose do

Consumo, Paratodos e Novos Alquimistas. Pelo catálogo online38

, foi possível ter uma ampla visão das

diversas formas de apropriação da arte para se tornar um objeto de consumo. A moda brasileira dos

anos 60 inaugurou a expansão do universo da arte para fora dos museus e das mãos de colecionadores.

O aprimoramento tecnológico da indústria têxtil alavancado pela Rhodia, indústria química e têxtil,

proporcionou uma experiência inédita para as artes plásticas no Brasil. Pela primeira vez, se

demandava desenhos de artistas para compor estampas de tecidos para vestuário. Artistas como

Aldemir Martins (1922-2006), Alfredo Volpi (1896-1988), Heitor dos Prazeres (1898-1966), Manabu

Mabe (1924-1997), Tomie Ohtake (1913-) e Ziraldo (1932-) tiveram seus desenhos e pinturas

apropriados em diversos figurinos da Rhodia39

.

O que se expandia ao final do século XX, no Brasil e no mundo, continua ainda sendo estratégia

utilizada no presente por diversos empresários que se associam a empresas de licenciamentos, criadas

para cuidar desse ramo de negócios em que as artes tem se destacado. Além de licenciamentos de obras

do passado de artistas famosos como Portinari e Tarsila do Amaral, hoje mercado brasileiro é ocupado

também por renomados artistas da atualidade, como o Romero Brito (1963-)40

e artistas e designers

ainda pouco conhecidos que oferecem suas obras para agregar valor a diversos produtos:

35 BLECHER, Nelson. Portinari para as massas. op. cit.

36 COTIDIANO/ARTE. Paratodos. São Paulo: Itaú Cultural, 1999. Disponível em: http://www.itaucultural.org.br/consumo/paratodos/para01.htm. Acesso em: 15 out.2014.

37 COTIDIANO/ARTE. Itaú Cultural. São Paulo: Itaú Cultural, 1999. Disponível em:

http://www.itaucultural.org.br/consumo/. Acesso em: 15 out.2014.

38 COTIDIANO/ARTE. Itaú Cultural. São Paulo: Itaú Cultural, 1999. op. cit.

39 COTIDIANO/ARTE. Metamorfose do consumo. São Paulo: Itaú Cultural, 1999. Disponível em:

http://www.itaucultural.org.br/consumo/metamorfose/meta01.htm

40 ROMERO BRITO. Licença. Disponível em: http://www.britto.com/portuguese/front/licensing. Acesso em: 15 nov.

2014.

Page 157: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

150

Os artistas brasileiros estão ganhando cada vez mais espaço no

cenário empresarial, contribuindo com sua criatividade para alavancar

as vendas em diversos segmentos. O interesse das empresas antes

dirigido apenas para rostos conhecidos como Romero Britto, agora abre

espaço para novos artistas como a designer gráfica Kakau Höfke, famosa

por usar a cidade do Rio de Janeiro como tema de seus trabalhos.41

Hoje, há várias opções no mercado de licenciamentos de obras de arte com fins comercias.

Quando se escolhe explorar obras de arte do passado ou invés de apostar em artistas do presente,

percebe-se uma demanda pela memória daquela obra e artista como valor simbólico que podem

despertar no consumidor o desejo em adquirir tal produto ou serviço. Isto ainda é favorecido quando há

o interesse dos detentores dos direitos autorais de tais obras em torná-las mais conhecidas e rentáveis.

Uma conjugação de arte e memória como recursos para o presente.

Considerações finais

Esse artigo problematiza a arte do passado como recurso do presente, evidenciando o fenômeno

de se utilizar arte e memória como valores simbólicos para a distinção de produtos no mercado,

atraindo consumidores que se identificam com qualidades despertadas pelas artes referenciadas. Os

parâmetros e narrativas que tentaram ordenar o nosso modo de vivenciar a arte, hoje são discutidos

como ultrapassados, uma vez que ela avança para além de seu campo, sendo recurso de criatividade

para as indústrias culturais. Com a crise da pintura anunciada por Hobsbawm42

e a revolução

tecnológica de nosso tempo, artistas que serviam a galerias e museus passam também a interagir com

áreas como o design e a moda. Assim, a arte do passado com recurso do presente se apresenta como um

dos sintomas de nossa sociedade “sem relato”43

, que convive com a crise e o excesso da memória.

Neste contexto, o nosso olhar se volta para o passado em estratégias de reconversão e hibridação de

valores e referências culturais que estimulam a criatividade de artistas, designers, arquitetos e

produtores culturais do presente.

41 PALMEIRAS, Rafael. Artistas brasileiros ganham espaço com licenciamento. Brasil Econômico. São Paulo, 15 abr.

2013. Disponível em: http://brasileconomico.ig.com.br/ultimas-noticias/artistas-brasileiros-ganham-espaco-com-

licenciamento_130934.html. Acesso em: 15 nov. 2014.

42 HOBSBAWN, Eric. Tempos Fraturados: cultura e sociedade no século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

43 CANCLINI, Néstor Garcia. A Sociedade sem relato: Antropologia e Estética da Iminência. São Paulo: Editora da

Universidade de São Paulo, 2012.

Page 158: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

151

Barroco Andino: Retábulo Mor da Paróquia de Nossa Senhora da

Candelária em Samaipata, Bolívia

Andean Baroque: Altarpiece of the parish of Our Lady of Candelaria in Samaipata, Bolivia

Vânia Myrrha de Paula e Silva

Resumo: O artigo é o resultado de uma pesquisa, feita durante uma viagem, sobre o retábulo

mor da Paróquia de Nossa Senhora da Candelária, localizada em Samaipata, na região dos vales do

Departamento de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. O retábulo mor de Samaipata, realizado no século

XVIII, constitui um importante exemplo da arte denominada “barroco andino” ou “barroco mestiço”,

que teve a significativa contribuição dos indígenas, como escultores e pintores de ornamentos, que

respondem às tradições cristãs incorporando elementos decorativos provenientes da flora andina, de

figuras antropomórficas e celestiais. A dimensão da talha e a construção de sua estrutura refletem o

caráter não acadêmico do artista indígena, dando-lhe uma identidade própria de estilo e técnica que se

desenvolveu nessa região durante o século XVIII.

Abstract: This article is the result of a research, done during a trip, on the altarpiece of the

parish of Our Lady of Candelaria, located in Samaipata, in the valley region of the Department of Santa

Cruz de la Sierra, Bolivia. The altarpiece of Samaipata, performed in the eighteenth century, is an

importante example of art called “Andean Baroque” or “Mestizo Baroque”, that had significant

contribution of indigenous as sculptors and painters of ornaments, responding to the Christian traditions

incorporating decorative elements from the Andean flora, anthropomorphic and celestial figures. The

size of the hoist and building structure reflect the non-academic nature of the indigenous artist, giving it

an identity of style and technique that is developed in this region during the eighteenth century.

Introdução

Em abril de 2007, uma viagem a Samaipata, um povoado localizado na região dos vales,

distante 120 quilômetros de Santa Cruz de La Sierra, no caminho para Cochabamba, proporcionou-me

a descoberta de uma região de rara beleza, aos pés da Cordilheira dos Andes, com uma longa e rica

história que vai desde tempos pré-Incaicos, seguido pelo período Inca, por séculos coloniais e pelo

período republicano até os dias de hoje.

Samaipata foi fundada em 30 de maio de 1618, com o nome de Valle de la Purificación. O que

primeiro chama atenção na cidade é o importante centro religioso, militar e administrativo construído

pelos Incas, que se encontra a 6 quilômetros do povoado. Uma gigantesca pedra em que antigas

culturas esculpiram figuras variadas, entre as quais sobressaem figuras zoomorfas (serpentes e pumas),

é um testemunho único em seu gênero, das tradições e crenças pré-hispânicas, e é inigualável em toda a

América. Esse monumento arqueológico, chamado "El Fuerte", declarado Patrimônio Cultural da

Humanidade pela UNESCO, em 1998, está a 1949 metros acima do nível do mar e se divide em duas

partes: a grande pedra que possui numerosas gravações rupestres e foi o centro cerimonial da antiga

cidade durante os séculos XIV a XVI; e a zona situada ao sul da pedra onde se encontram os edifícios

administrativos e as casas.

Page 159: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

152

O povoado de Samaipata está situado a 1640 metros acima do nível do mar, seu nome significa

“descanso nas alturas” e, além da importante presença Inca, guarda outras histórias. Entre elas, fez

parte da rota de fuga de Ernesto Che Guevara, que passou por ali em junho de 1967. Foi o maior

povoado boliviano que Che Guevara e seus guerrilheiros conseguiram ocupar por algumas horas e até

hoje não se fala em outra coisa. O povoado tinha ouvido tanta história aterrorizante a respeito dos

barbudos estrangeiros que não acreditou quando o bando chegou. Che já se encontrava debilitado pela

asma e pela artrite reumática, só conseguia deslocar-se a cavalo e precisava de remédios, o que levou a

um ataque relâmpago a uma farmácia-armazém. Acordaram o dono do estabelecimento e apresentaram

uma lista de medicamentos e mantimentos. Pagaram tudo com 1.000 pesos e sumiram no meio da

noite. Sem violência. Dali empreenderam a última marcha do bando rumo à localidade mais próxima,

La Higuera, onde Guevara foi assassinado em 8 de outubro de 1967. Em um relato de um dos

moradores de Samaipata, proprietário de um armazém, ele recordava aquele dia: "Nem sabíamos qual

era o Che, pois todos estavam esfarrapados. Mas eu sabia que só o Che tinha classe para fazer uma

operação daquelas." Logo na entrada de seu armazém está afixado um pôster de Guevara, e desde a

abertura política no país, em 1983, vende mais fotos de Che, do que seus artigos usuais.

Foi assim, entre uma descoberta e outra de instigantes e belas histórias locais que visitei a

Paróquia de Nossa Senhora da Candelária e deparei-me com o retábulo do altar mor, meu primeiro

contato com o barroco mestiço desenvolvido nessa região durante o século XVIII. O retábulo, uma das

preciosidades desse pequeno povoado escondido nos vales de Santa Cruz, passou por um processo de

restauração em 2005, financiado pela Embaixada dos Países Baixos, recuperando sua beleza e riqueza,

e colocando em evidência o barroco andino em um dos raros exemplos da região.

Barroco Andino

Aspectos de sua produção

O barroco andino, também conhecido como barroco mestiço é um movimento artístico que

surgiu na mistura das culturas espanhola e indígena e cuja expressão se desenvolveu na região andina

da América Latina nos territórios hoje ocupados pela Bolívia e Peru. A categorização mestiça aplicada

à arte colonial latino americana se sustenta, entre outros fatores, sobre a base da incorporação de

elementos iconográficos procedentes da cultura nativa a composições e estruturas europeias, criando

uma junção ou justaposição do barroco europeu com representações de elementos pertencentes ao

ideário próprio da cultura indígena: indiátides (cariátides com figuras indígenas), o sol, a lua, as

estrelas, os rostos de anjos indígenas, flora e fauna tropical americana, pássaros e videiras. Tal fato se

dá não somente como forma de expressão do choque de culturas, mas como manifestação de uma nova

realidade social, gerando uma arte com traços originais.

No artigo Repensando o Barroco Americano,1 Ramón Gutiérrez, arquiteto argentino, faz

interessantes considerações sobre o barroco no contexto americano no âmbito da produção e da

criação de novos espaços, formas e iconografia.

O autor compreende o barroco mestiço como um processo de integração cultural, no qual os

elementos das práticas rituais evangelizadoras encontraram ampla receptividade no mundo indígena e

mestiço, devido ao pensamento religioso inerente ao mundo indígena, onde tudo é sagrado e faz parte

de relações com as divindades que habitam seus territórios. Assim, as estratégias da igreja católica para

1 GUTIÉRREZ, Ramon. Repensando o Barroco Americano. Disponível em: <

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.019/819> Acesso em 5 set 2014.

Page 160: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

153

“sacralizar” o território com cruzes, vias sacras e outros mecanismos – encontraram respaldo nos

costumes praticados nas comunidades indígenas mesmo antes da conquista espanhola, como em suas

“apachetas”, do termo quéchua ‘apachita’, um monte de pedras, colocadas umas sobre as outras, em

forma cônica, nas encostas perigosas dos caminhos ou no início dos caminhos para lugares sagrados.

As “apachetas” eram oferendas à Pachamama (Mãe Terra) ou outras divindades. Não foi pois tão

difícil para esse povo americano compreender o papel das capelas, das ermidas, dos oratórios, dos

cruzeiros e de outras manifestações religiosas utilizadas como estratégias para sacralização do

território.

Segundo Gutiérrez, determinadas formas do pensamento indígena facilitavam a referência aos

mistérios:

“Os jesuítas se surpreendiam de como os guaranis

compreendiam com mais rapidez que os espanhóis o mistério da

Santíssima Trindade. E que para os guaranis o dois não era a somatória

do um mais outro um, mas a divisão da unidade, porque o um era o

tronco do qual saiam todas as demais divisões e isso lhes permitia aceitar

com maior naturalidade aquele dogma.”2

Além do universo religioso, a transmissão da mensagem barroca se sustentou também em uma

nova relação da estrutura social do mundo urbano americano. Tanto na Espanha como na América, os

espanhóis começavam a abandonar o exercício dos ofícios artesanais, tomados pelo pensamento de

fidalguia que considerava um demérito o “viver das próprias mãos”. Na América, estes espaços foram

ocupados pelos artesãos indígenas ou mestiços, que perceberam na questão uma oportunidade para uma

participação mais ativa na vida da sociedade colonial e ascensão social do grupo étnico e profissional

do mundo andino que guardava semelhanças com a organização das corporações medievais. Os incas

articulavam grupos de artesãos que se vinculavam por parentesco, facilitando a articulação entre grupo

familiar e ofício. Esses grupos cobriam a produção da pintura, da cantaria, da ourivesaria, ajudavam

aos impossibilitados e às viúvas e comercializavam as ferramentas e utensílios dos irmãos falecidos.

Ou seja, formavam uma rede de proteção social. Mas o essencial das etnias, dos grêmios e das

confrarias era a possibilidade de participação na vida urbana colonial.

O indígena como modificador das composições cristãs

Para Teresa Gisbert,3 os valores indígenas foram modificando as contribuições europeias

até convertê-las em algo muito diferente do que eram originalmente. A inserção do elemento indígena

que carrega junto de si seus mitos religiosos, determinou a modificação, ainda que em pequena escala,

da temática cristã e levou à criação de uma iconografia local. Para Gisbert foi o século XVIII que

melhor refletiu o espírito indígena nas artes, depois de seu contato com a cultura ocidental. Algumas

vezes a linguagem modificada, como ocorreu no barroco mestiço, evidencia as verdadeiras expressões

de integração e mostra a recuperação da própria identidade cultural adequada ao momento histórico

vigente. Não era suficiente copiar modelos, havia a necessidade de adaptá-los a uma realidade de

possibilidades econômicas, técnicas e profissionais que tornassem possível e dessem sentido à

construção das imagens e obras locais.

2 GUTIÉRREZ, Ramon. Repensando o Barroco Americano. Op. Cit.

3 GISBERT, Teresa. Iconografia y Mitos Indigenas en el Arte. La Paz: Editorial Gisbert y Cia, 1994.

Page 161: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

154

Os ícones espanhóis passaram por transformações formais em terras andinas gerando novas

formas iconográficas, mais aceitas pelos nativos que as formas ortodoxas europeias. No mundo andino

há uma identificação entre a Virgem e a Mãe Terra (Pachamama), o que colaborou com a substituição

de costumes cultuais indígenas a colinas e vulcões pelo culto da Virgem Maria, cristianizando o culto à

montanha. No Museo de la Moneda de Potosí a imagem do Cerro del Potosí se converte na

representação da Virgem Maria, em uma obra que resume sincretismo. Na parte inferior da tela estão o

Papa Pablo III e Carlos V ajoelhados diante da Virgem-Colina. Um cacique aparece detrás da

representação do Imperador como se fosse o doador da obra. Na “saia” da “Colina” aparece a pequena

figura de um Inca, diante de uma pequena colina que antecede a que se transforma em Virgem. Entre os

ícones do Papa e do Imperador encontra-se uma esfera que pode representar uma esfera mundial. Na

parte superior a Trindade coroa a Virgem como Rainha.4 Com associações simbólicas, os religiosos

tratavam de eliminar entre a população indígena a adoração aos astros e aos fenômenos atmosféricos.

Assim como na Europa, onde o barroco se manifestou de maneiras diversas desde Roma até o

sul da Alemanha, as expressões do barroco na América também mostram traços peculiares que

permitem falar de diversos “barrocos”. Cada realidade regional se manifestou de maneira singular

através de seus materiais locais e dos recursos expressivos que desenvolveu. O barroco sempre

apresentou componentes europeus, mas jamais explicou-se exclusivamente por eles, pois sempre

respondeu à demanda de outros contextos sociais e culturais.

O indígena se manifestou não somente nos aspectos históricos e culturais acima discutidos, mas

também na presença de uma memória cultivada pela tradição oral e aplicada como estratégia na

persuasão barroca.

Um exemplo disso pode ser visto na descrição feita por Gutiérrez de uma função de Corpus

Christi do último terço do século XVII em Cajamarca (Peru). Os espanhóis haviam ocupado a grande

praça incaica, avançando em parte dela com a construção da Catedral e San Francisco. Portanto,

haviam organizado uma rota de procissões que unia a ambos os templos, fazendo escala em altares

efêmeros distribuídos no trajeto.

Esse roteiro limitado, com paradas pontuais e controladas, foi rechaçado pelos indígenas, que

fizeram seu próprio trajeto, passando por detrás de um dos templos, recuperando a ideia do espaço

original da praça incaica. O que surpreende é que tendo transcorrido mais de um século da conquista,

nenhum destes indígenas era testemunha direta da configuração original daquele espaço. Somente a

memória e a tradição oral lhes haviam permitido manter vivo um circuito carregado de conteúdos

simbólicos mas imperceptível por detrás das construções que o haviam feito desaparecer.

Pode-se perceber que, tanto nos processos de sincretismo integrador de valores religiosos do

paganismo dentro do cristianismo, como no caso da identificação entre a Virgem e Pachamama, quanto

na persistência de valores simbólicos do mundo pré-hispânico, do exemplo de Gutiérrez, foi se

produzindo através de uma integração, uma nova cultura barroca. Uma cultura que teve a flexibilidade

de persuadir sem negar frontalmente os traços das culturas indígenas.

Diante disso, conclui-se que tradição e mudança foram dois elementos que se incorporaram a

um processo de modernização e inovação pelo qual passou a sociedade americana durante o barroco.

4 MESA, José de y GISBERT, Teresa. La pintura en los museos de Bolívia. La Paz: Editorial Los Amigos del Libro,1991.

Page 162: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

155

Paróquia de Nossa Senhora da Candelária de Samaipata

Considerando-se o papel relevante da conformação do espaço urbano para uma comunidade e

para a prática de alguns de seus programas que requerem não somente beleza, mas também satisfação

de necessidades funcionais e espirituais, uma ampla e generosa praça ocupa o coração de Samaipata.

O que se observa e experimenta é um espaço duplamente produtivo, espiritual e economicamente. Ao

seu redor se encontram dispostas uma escola, a igreja, armazéns, restaurantes, sorveteria e bares.

Equipada com vários bancos, pergolados, um coreto e esculturas de artistas locais, em seu centro se

destaca um relógio de sol inaugurado em 1809. A igreja ocupa um lugar de destaque na praça que atua

como verdadeiro núcleo material e espiritual da comunidade.

Em 1751, o Bispo de Santa Cruz, Juan Pablo Olmedo, construiu uma igreja em Samaipata. Pela

descrição se entende que se tratava de uma igreja de tipologia própria de sua época, uma capela de nave

única, de planta renascentista, paredes de adobe e cobertura de telha colonial. Sua planta tinha uma

orientação de leste a oeste, em sentido paralelo à praça. Essa igreja foi demolida completamente em

princípios do século XX, e foi reconstruída alterando o sentido de sua orientação leste-oeste para norte-

sul, como se vê atualmente. Da capela original só resta o retábulo, restaurado em 2005. Segundo o

arquiteto Limpias Ortiz, um dos poucos exemplos da arte colonial que permanece intacto nos vales de

Santa Cruz.

A atual Igreja, que substituiu a primeira capela colonial, começou a ser construída em 1910 e

foi consagrada em 18 de novembro de 1921. Se trata de uma edificação de linguagem eclética, que

combina o neoclássico com o neogótico, de planta basilical de três naves com presbitério. Coberta por

um telhado de duas águas, as naves laterais e a nave central possuem igual altura, portanto não existe

clerestório. Uma arcada composta por arcos de meio ponto, assentados sobre colunas toscanas, definem

a espacialidade interior. No presbitério, se encontra o retábulo em madeira que data de 1751, talhado

segundo a estética do barroco mestiço, com influência rococó. A Igreja apresenta uma fachada sóbria e

austera e a solução básica de um campanário centralizado, elevando-se sobre o nártex interno. A

paróquia é administrada pela Ordem dos Dominicanos na Bolívia.

Retábulo da Paróquia de Nossa Senhora da Candelária de Samaipata

O retábulo-mor da Paróquia de Nossa Senhora da Candelária de Samaipata constitui um

importante exemplo da arquitetura e da arte do século XVIII, denominada “barroco andino” ou

“barroco mestiço”. Devido à sua localização no presbitério, na parede frontal da capela mor, é o ponto

central de atração da composição espacial da Igreja. Tem uma estrutura arquitetônica simples, com

8,10 metros de altura e 7,16 metros de largura, e está composto por dois corpos nas partes laterais e três

corpos na parte central. Em seu nicho central, em um dossel talhado em madeira com colunas

salomônicas, que sugerem movimento de ascensão em espiral, se situa a imagem da titular da igreja, a

Virgem da Candelária, patrona da cidade.

Observa-se uma característica peculiar, a parte central do retábulo corresponde ao barroco

mestiço, típico da região andina, mas suas partes laterais pertencem ao rococó, sendo, portanto, um

exemplo que demonstra a transição do barroco para o rococó. A última fase da arte colonial na Bolívia

foi marcada pela introdução do rococó francês na segunda metade do século XVIII. A popularidade

crescente da arte francesa do século XVIII, foi introduzida na Espanha pela Dinastia Bourbon, e logo

transmitida para as colônias. (ver Figura 1)

Page 163: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

156

O retábulo possui estrutura linear e forma de painel, foi construído em madeira de cedro e

montado em madeiras esquadriadas, unidas por ripas, varetas e encaixes. Em seus ornamentos

predominam motivos geométricos e elementos fitomorfos e antropomorfos. Em sua parte frontal

apresenta talha dourada e policromada, sua ornamentação é muito sóbria, destacando uma variedade de

anjos e querubins dispostos nos fustes e capitéis, assim como dois anjos-da-guarda nas portas do

Tabernáculo. O douramento foi feito com pequenas lâminas de ouro de 8 x 8 cm. E, alguns detalhes,

como a encarnação dos anjos e a policromia foram realizadas com técnica a óleo.

Nos nichos superiores do segundo corpo do retábulo-mor se encontram três imagens

policromadas. Ao centro a Virgem da Candelária (Santa titular da Igreja), do lado direito a Virgem do

Carmo e à esquerda São José, representando a Ordem do Carmo. Nos nichos inferiores, no primeiro

corpo, estão duas imagens de gesso (provavelmente de 1921). À esquerda São Domingos e à direita

Santa Catarina de Siena, representando a Ordem dos Dominicanos. Neste mesmo nível, na parte central

se destaca o Tabernáculo de planta circular com portas corrediças que se abrem ao centro, peça talhada

em madeira e dourada com folha de ouro. (ver Figura 2)

Toda a estrutura tem friso e cornija que serve de moldura e divisão entre o primeiro e segundo

corpo e, entre este e o frontão, que é composto por painéis com caprichosas volutas e rosetas. O friso,

entre o primeiro e segundo corpo, tem uma textura horizontal que o divide em cinco partes paralelas e

iguais, sobre ele estão dispostos variações de anjos com feições indígenas, suavizando a marcação

geométrica da composição. Uma ornamentação similar se encontra no friso entre o segundo corpo e o

frontão. As colunas possuem base e na parte inferior do fuste apresentam elementos antropomorfos,

figuras de anjos indigenista que ocupam 1/3 de sua altura e o restante do fuste liso, encimado por

capitel coríntio. As duas colunas que ladeiam o tabernáculo são especialmente decoradas com anjos

com cocar indígena ocupando metade do fuste e outro anjo sobre o capitel coríntio.

Uma pequena peça que representa um Pelicano ocupa uma posição em frente ao tabernáculo. A

iconografia cristã fez dele um símbolo de Cristo, com o pretexto de que ele alimentava os filhos com a

própria carne e o próprio sangue, um símbolo do amor paternal. Porém, existe também outra razão mais

profunda. Considerado símbolo da natureza úmida que, segundo a física antiga, desaparecia sob o

efeito do calor solar e renascia no inverno, o pelicano foi tido como figura do sacrifício de Cristo e de

sua ressurreição. O que faz com que sua imagem seja comparada a da Fênix.5. (ver Figura 3)

Por todo o retábulo se espalham flores e rosetas em formas simples e estilizadas, assim como,

motivos decorativos, trançados, volutas e espirais talhados em formas geométricas abstratas.

Analogamente abstratas são as volutas em que terminam os corpos dos anjos.

O retábulo foi desmontado, transportado e montado novamente na atual Igreja, entre os anos

1910 e 1921, período no qual a Paróquia passou por uma reconstrução. O fato de ter sido desmontado,

influenciou em seu estado de conservação o que levou a um projeto de restauração, que foi executado

de janeiro a julho de 2005.

Sua estrutura estava deteriorada, as portas corrediças do tabernáculo não funcionavam, o

dourado original havia perdido sua qualidade e beleza, também se encontrava com acúmulo de sujeira,

poeira e fuligem das velas, que provocaram estragos em sua superfície e, além disso, havia sido

repintado com purpurina. No processo de restauração o arquiteto Limpias Ortiz comprovou que um dos

maiores problemas era a precariedade e irregularidade estrutural. Não havia estabilidade devido à

5 CHEVALIER, J., GHEERBRANT, A. Dicionário de símbolos. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997.

Page 164: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

157

inconsistência da base de adobe que suportava todo o peso e pressão, o que levou a uma deformação

gradual da estrutura do retábulo. Portanto, para restaurá-lo optou-se por desmontar toda a estrutura. 6

Ao remontá-lo criou-se uma estrutura metálica de suporte na parte de trás e para tanto foi necessário

desloca-lo, trazendo-o para frente, aproximando-o do altar e deixando um espaço maior na parte

posterior, permitindo assim melhores condições para sua manutenção, criando mais espaço para a

circulação de pessoas encarregadas de tais serviços e para facilitar o manuseio das imagens. Essa

estrutura de apoio foi construída em dois níveis que se comunicam por escada. Suas dimensões são um

pouco menores que as medidas do retábulo, tendo 6,50 metros de altura, 6,30 metros de largura e 1,50

metros de profundidade.

A Virgem da Candelária

A Virgem da Candelária ou Nossa Senhora da Candelária, padroeira de Samaipata, ocupa o

nicho central do retábulo e seu nome deriva de candela que se refere à luz: a luz santa que guia ao bom

caminho e à redenção e aviva a fé em Deus. Suas festividades são celebradas segundo o calendário

litúrgico em 2 de fevereiro, quando se recorda a Apresentação do Menino Jesus no Templo de

Jerusalém depois de seu nascimento e a purificação de Maria. Nesse dia, na cidade se realiza a

procissão da Virgem, um festival de bandas e danças típicas. A festa é conhecida e celebrada com

diversos nomes: A Apresentação do Senhor, A Purificação de Maria, A festa da Luz e A festa das

Candelas. (ver Figura 4)

A devoção mariana pode dividir-se em duas. Por um lado a devoção geral, manifestada através

de diversas devoções como a Imaculada, a Candelária, e outras extraídas das escrituras sagradas,

desenvolvidas por teólogos e outras geradas e propagadas por ordens religiosas como a Virgem das

Mercês, a Virgem do Carmo, etc. Por outro lado, a devoção mariana manifestada através da veneração

de imagens de altares particulares, evidenciam essas devoções regionalizadas, em função da localização

particular da imagem, motivo de veneração, como a Virgem de Copacabana.7

No extenso território da antiga Audiência de Charcas (Bolívia), criaram-se devoções em torno

de imagens marianas de altar que foram reproduzidas em pinturas. Na região do antigo lago Chucuito,

hoje lago Titicaca, destacam duas devoções muito difundidas no sul andino. Estas são as da Virgem de

Copacabana e da Virgem do Rosário de Pomata. A mais antiga das devoções é a da Virgem de

Copacabana que, na verdade, é uma Virgem da Candelária. Assim como, a Virgem do Rosário de

Pomata representa a Virgem da Candelária com cocar de penas indígenas.

Apesar de que a princípio a Vila de Copacabana havia escolhido a São Sebastião como santo

patrono, finalmente adotou a invocação da Virgem cujo símbolo é o fogo, como contraposição aos

antigos ídolos pré-hispânicos Kesintu y Humantu, divindades femininas da água, aparentemente

representadas como peixes-cobra, que aos olhos dos espanhóis pareciam sereias. 8

A imagem que deu origem à devoção foi realizada pelo índio Francisco Tito Yupanqui, em

1581, como Virgem da Candelária, tendo usado como modelo para sua obra a imagem espanhola, de

talha, da Virgem do Rosário da igreja de Santo Domingo de Potosí. A imagem de Tito Yupanqui,

pouco tempo depois de entronizada, em 1582, adquiriu fama de milagrosa e ao final do século XVI já

6 MORENO, Alcides Parejas; ORTIZ, Victor Hugo Limpias. El Obispado de Santa Cruz de la Sierra 1605-2005. Cuatro

Siglos de Fe en el Oriente de Bolivia. Santa Cruz de la Sierra: Editorial La Hoguera, 2006.

7 QUEREJAZU, Pedro. La Virgen de Copacabana. Revista ARTE Y ARQUEOLOGÍA 7. Universidad Mayor de San

Andrés. La Paz. Bolivia. 1981. p. 83-94.

8 GISBERT, Teresa. Iconografia y Mitos Indigenas en el Arte. La Paz: Editorial Gisbert y Cia, 1994.

Page 165: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

158

era conhecida como Virgem de Copacabana. Isso é testemunhado por uma gravura italiana do período

que representa uma imagem que provavelmente existiu em Turim, e em cujo pedestal se lê: Virgem de

Copacabana, dos Agostinianos Descalços de Turim. Uma imagem triangular, com ampla capa, dossel, a

Virgem e o Menino Jesus com Coroa.9

A imagem da Virgem de Copacabana aparece representada em pinturas que datam do final do

século XVII e são frequentes no século XVIII. A maior parte das representações a incluem na parte

central de um retábulo, em um nicho rodeado de colunas onde se vê a Virgem e o Menino Jesus que

usam uma coroa imperial e a vela da Virgem, que geralmente, é muito grande.

Conclusão

Um dos aspectos resultantes dessa pesquisa sobre o Barroco Andino na região dos vales de

Santa Cruz é a demonstração da importância do trabalho indígena na construção de uma identidade

cultural nacional através da construção do retábulo-mor da Paróquia de Nossa Senhora da Candelária,

que tem um matiz regional muito próprio e que testemunha o passado histórico de Samaipata no século

XVIII. Os indígenas contribuíram não somente na construção da igreja, mas também esculpindo

imagens e talhas, pintando telas e produzindo o retábulo numa demonstração do uso sistemático da

madeira. Mostra com fidelidade um panorama da arte na cidade, os interesses e capacidade artística,

cultural, religiosa e econômica de uma sociedade herdeira de uma civilização pré-incaica. A história da

Paróquia mostra as peculiaridades da manifestação da religião e da doutrina da religiosidade popular

local, revela suas devoções favoritas e a síntese cultural que se manifesta entre o espanhol e o indígena

que interagiram na cidade na época.

9 QUEREJAZU, Pedro. La Virgen de Copacabana. Revista ARTE Y ARQUEOLOGÍA 7. Universidad Mayor de San

Andrés. La Paz. Bolivia. 1981. pp. 83-94. “Dato proporcionado por el Doctor Héctor Schenone, que encontró la estampa

descrita en la Biblioteca Nacional, de París. Este grabado es, por otra parte, demostración de que antes de 1600, ya había

una imagen de Copacabana en Turín, acaso obra de Tito Yupanqui. Queda por investigar el paradero de esa pieza.”

Page 166: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

159

Figura 1: Retábulo mor da Paróquia Nossa Senhora da Candelária, Samaipata. Foto: Victor Hugo

Limpias Ortiz.

Page 167: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

160

Figura 2: Coluna do Tabernáculo. Foto: Victor Hugo Limpias Ortiz.

Figura 3: Pelicano. Foto: Victor Hugo Limpias Ortiz.

Page 168: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

161

Figura 4: Virgem da Candelária, Samaipata. Foto: Victor Hugo Limpias Ortiz.

Page 169: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

162

A Representação de Santo Inácio de Loyola na Imaginária

Missioneira.

The Representation of St. Ignatius of Loyola in the Guaraní Missions.

Flávio Antônio Cardoso Gil

Resumo: As esculturas religiosas a analisadas fazem parte do Inventário da Imaginária

Missioneira, programa realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),

relatório publicado em 1993, que desenvolveu um processo de catalogação que conta com 510 peças

inventariadas, resultante de estudo histórico das Missões Jesuíticas e seus remanescentes.

Abstract: The religious sculptures analyzed are inscribed in the Inventory of Religious Images

of the Guaraní Missions, program conducted by the Institute of National Historical and Artistic

Heritage (IPHAN) report published in 1993, which developed a process of cataloging that has 510

inventoried parts, resulting from historical study of the missions Jesuit and their remnants.

Nas missões guaranis (séculos XVII e XVIII), os jesuítas implantaram as devoções cristológicas

(Cristo), mariológicas (à Virgem), e hagiográficas (a santos como os apóstolos e mártires), mas

principalmente a devoção dos santos da própria ordem. No acervo estudado observa-se uma

considerável presença de peças que representam os santos jesuítas. Para Armindo Trevisan (1978),

“nada mais natural que imprimissem o selo da Ordem às obras de arte por eles orientadas”. Dentre estas

esculturas, foram avaliadas somente as imagens que representam o santo fundador da Companhia de

Jesus: Santo Inácio de Loyola.

Embora trate do mesmo santo, a heterogeneidade do conjunto levantado para esta verificação

impressiona pela variedade de formas, tamanhos, profusão de estilos e faturas. A pesquisa tem por

objeto específico avaliar as imagens do santo jesuíta com uso de culto (retabulares, processionais e

conjuntos escultóricos) nas sociedades guaranis. Todas pertencem atualmente a acervos institucionais

(igrejas, museus, instituições de ensino).

Santo Inácio de Loyola, o fundador da ordem jesuíta, foi amplamente representado nas Missões

Guaranis. A ele eram construídas igrejas e capelas, eram oferecidas procissões, missas e novenas;

povoados eram fundados em sua homenagem, assim como crianças recebiam seus nomes de batismo. A

abnegação e a devoção a Deus eram representadas por ele, que era invocado ainda na proteção dos

povoados.

Originalmente abrigadas nos templos missioneiros locais de onde foram retiradas. As imagens

apresentam-se atualmente deslocadas e descontextualizadas. Havia uma integração espacial que refletia

nas soluções formais da peça, o que se perdeu. A dispersão provocou a mudança de sua função

simbólica, pois, na maioria dos casos em avaliação, o bem móvel passa fazer parte de acervo de museu.

Devido a trânsitos e descuidos, muitas dessas imagens encontram-se hoje em situação de ruínas

ou semiarruinadas e designação trocada. Há casos de perda de policromia, de expressões faciais, braços

Page 170: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

163

e atributos. Sem essas particularidades, não são possíveis assertivas definitivas sobre a sua invocação.

O estudo comparativo com outras imagens, não só de missioneiras fora do Estado do Rio Grande do

Sul, mas também de acervos jesuítas de outras localidades, é um recurso para uma reconstituição da

representatividade das esculturas em estudo. Considerando outras sociedades também faziam uso de

modelos de representação.

O Instituto do Patrimônio Nacional publicou a catalogação das obras há vinte anos, detectou-se

a necessidade de uma revisão iconográfica. A análise individualizada das obras quanto à iconografia

possibilitam compreender as noções de religiosidade e civilização através da referência iconográfica

cristã anexada a elementos da cultura guarani. A presente comunicação aponta que as esculturas

estudadas, embora sejam fruto de um ideário religioso e filosófico vigentes na Europa católica dos

séculos XVII e XVIII que foi implantado pelos jesuítas, também carregam referências da cultura

indígena, em muitos dos casos. Para isso, deu-se importância à contextualização, à discussão a respeito

do papel que elas exerciam nas reduções (povoados), evidenciando assim suas representações. Para

contextualização e êxito neste projeto, fez-se necessário:

(1) decompor e descodificar representações visuais, de modo a compreender

os seus significados temáticos, artísticos e culturais;

(2) Conhecer as principais fontes das representações iconográficas das

imagens e dos elementos iconográficos fundamentais da cultura europeia

cristã.

A imagem religiosa do período missioneiro serviu aos seguidores de Santo Ignácio de Loyola

como uma importante ferramenta para conversão dos indígenas ao cristianismo e de divulgação

devocional de santos cristãos. A comunicação aponta destaca a importância da imagem na educação do

indígena segundo os moldes jesuítas. Andrea Bachettini (2003) entende que, sendo a imagem portadora

de significado, conhecendo-se sua representação, pode-se compreender o conteúdo que era transmitido

ao indígena, com o propósito de educá-lo nas normas pregadas pela referida ordem religiosa.

A revisão proposta evidenciou que, das seis imagens selecionadas catalogadas pelo Inventário

da Imaginária Missioneira, quatro estão com designação trocada, não correspondendo às devoções do

período missionário. São dados fundamentais para a discussão sobre o legado artístico missioneiro por

meio de estudos científicos e objetivos. O Inventário é essencial para implementação de programas de

salvaguarda do patrimônio cultural e artístico brasileiro, além de divulgar obras importantes para a

população brasileira.

A preocupação com a iconografia de Santo Inácio de Loyola iniciou-se na sua morte em 31 de

julho de 1556. Logo após o óbito, foi feita uma máscara que reproduziu fielmente seus traços,

tornando-se referência para o estabelecimento da iconografia (Ver Fotografia 01)

Segundo a historiografia, Santo Inácio tinha estatura de 1,56 m, ossatura forte e avultada, pele

branca, calvície pronunciada, olhos pequenos, barba, aspecto sereno, face sem rugas. García Gutiérrez

aponta que a melhor descrição dos traços de Santo Inácio foi feita pelo próprio, presente na Parte IX

das Constituições1.

1 Santo Inácio de Loyola: Obras Completas, BAC, 4ª. Ed., Madri, 1982, p.605.

Page 171: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

164

A busca pela vera effígies foi implementada pelo retrato do pintor florentino Jacopino del

Conte2 (1510-1598) (ver Fotografia 2), pintado logo após a morte de Loyola e tendo a máscara

mortuária como modelo. A obra virou referência e foi muito copiada, embora não fosse do gosto de

testemunhas que conheceram o Santo como os três Gerais sucessores.

Datada de 1585, a pintura do espanhol Alonso Sánchez Coello3 (1531/2-1588) teve mais

aceitação pelos membros da Ordem. Esse retrato foi orientado pelo Padre Pedro de Ribadeneyra,

discípulo muito próximo do Santo. A obra não existe mais, pois foi queimada durante a Guerra Civil

em Madri:

o retrato notável pela expressão penetrante e amavelmente

austera, resultado fiel da verdade, testemunho unânime dos que haviam

conhecido Santo Inácio, o julgaram digno de preferência a todos os

outros divulgados desde 1556 até fins do século XV.4

Com a necessidade de propagar a imagem do patriarca, a Companhia desenvolveu em poucas

décadas uma diversidade de cenas abarcando os importantes feitos de sua vida espiritual. O Padre

Pedro Ribadeneyra estabeleceu o suporte hagiográfico destas obras com seu livro Vita Beati Patris

Ignatii Loyolae, Religionis Societatis Iesu Fundatoris, publicado em Roma em de 1609, ano da

beatificação do Santo. Baseado na biografia de Ribadeneyra é composto de setenta e nove gravuras e

de um frontispício com obras de Rubens, autor de algumas das composições, e de Jean Baptiste Barbé

(1578-1649), o provável gravador de todas as pranchas. Segundo Luis Moura Sobral, foi a primeira

grande sistematização iconográfica da vida de Inácio. Antecedendo a obra foram publicadas as Vitae

em folhas avulsas de Thomas de Leu (Paris, 1590) e de Francesco Villamena (Roma, 1600). Outra

referência importante é a série de doze gravuras de Hieronymus Wierx Vita B. P. Ignatii de Loyola

Fundatoris Societatis Iesu, que teria sido composta por volta de 1595, mas lançada após a canonização

de Loyola (Fotografia 03).

O Padre Ribadaneyra encomendou ao pintor Juan de Mesa (?-1624) a realização de uma série

sobre o fundador da Ordem para o Colégio de Alcalá de Henares (Espanha), por volta dos anos 1600.

Estas pinturas resultaram em uma importante referência para a iconografia inaciana, já que a partir

deste conjunto foi criada a série de catorze gravuras executadas no Flandres pelos irmãos Cornelius

(1576-1650) e Theodor (1570-1633) Galle, Adrián Collaert (1560-1618) e Carlos van Mallery (1576-

1631), edição que foi impressa em Amberes em 1610, cujo legado foi seguido repetidamente.

Ao folhear as gravuras, o cristão poderia aprender o essencial sobre a vida de Santo Inácio: é

possível vê-lo ferido em Pamplona, recuperando-se em sua residência e curado por São Pedro; de pé

em frente à Virgem de Montserrat, como o cavaleiro que vela as armas, iluminado por uma luz súbita

em Manresa; chegando à Terra Santa e subindo o Monte das Oliveiras; comungando com seus

companheiros na cripta de Montemartre, entre outras passagens. Também a figura do soldado foi muito

representada em igrejas e colégios, por ser quase tão importante quanto o Geral, pois o Santo era

espanhol da estirpe dos conquistadores e aspirava ganhar o mundo através de seu apostolado.

2 O pintor florentino foi discípulo de Andrea Del Sarto. Conte havia se confessado com o patriarca dos jesuítas, o que

possibilitou familiaridade para execução da pintura, iniciada logo após a morte do fundador da Ordem. GARCÍA

GUTIÉRREZ, Fernando. Aspectos Del Arte de La Compañía de Jesús. Ed. Guadaquivir: Sevilha. 2006. P. 31.

3 O retrato foi pintado no ano de 1585.

4 Cfr. Relación de La forma que se tuvo hacer El retrato de N.S.P. Ignacio, in Monumenta Ignaciana, Roma, Série IV, I, p.

758-767.

Page 172: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

165

As hagiografias serviram de inspiração para eleição das cenas das obras inacianas como na Casa

Professa de Roma, onde podem ser vistos milagres de Santo Inácio: a cura da religiosa paralítica; a

expulsão dos demônios (ver Fotografia 5); a extinção de um incêndio; devolvendo a liberdade aos

prisioneiros. Nos quartos do santo, transformados em capelas, estão as pinturas do jesuíta Andrea

Pozzo (1642-1709) apresentando as principais cenas de sua história. Além das referenciais pinturas de

forro do jesuíta, cenas da vida do Santo são encontradas nas paredes da Gesú em Roma.

A Companhia desenvolveu a iconografiana América Latina semelhante

à europeia, embora em algumas representações tivessem que se adaptar à realidade social de seus

territórios missionários. Entre as cenas que foram iconograficamente inalteradas estão a Visão de La

Storta que ilustra a aparição de Cristo na cruz juntamente com a Trindade.

A bem sucedida expansão da Ordem incentivou os jesuítas a propagarem a iconografia de

apoteose de Santo Ináciono século XVIII. As imagens alegóricas nas pinturas do coro da igreja da

Companhia em Guanajuato (México) e da sacristia de Puebla refletem a influência de Rubens, que

legou a iconografia do carro triunfal da Igreja na América Latina, onde muitas imagens são tomadas

nesta ocasião para glorificar a Companhia e seu santo fundador.

1.1 Imagem de Santo Inácio de Loyola

Designação conforme

Inventário do IPHAN

(1993)

Santo Inácio de Loyola

Nº do inventário:

RS/92.0001.0010

Localização:

São Borja

Biblioteca de São Borja

Dimensão:

120 x 41 x 33 cm

1.1.1 Descrição Formal e Estado de Conservação

Imagem em posição frontal, esculpida em madeira em vários blocos. A carnação revela um

santo de etnia clara. A fatura europeia5 apresenta um estado de conservação com desgastes, sujidade,

rachaduras, descolamento de policromia, craquelê, fragmentos de douramento no estofamento. Há

5 Ribera e Schenone versam sobre a presença de imagens europeias dentro das reduções guaranis. Existem documentos que

comprovam encomendas de imaginária que não só poderiam servir como modelo para as oficinas locais, como também

estavam presentes em alguns retábulos. Os autores também entendem que as oficinas jesuítico-guaranis no século XVIII

alcançaram um grau de excelência dentro dos cânones europeus. Além de esculturas vindas do outro continente, a

documentação indica a presença de imagens de outras oficinas americanas dentro das reduções procedentes de Buenos Aires

e Quito. Desta forma considera-se uma imagem missioneira aquela que funcionava dentro de uma missão jesuítica-guarani.

RIBERA, Adolfo Luis e SCHENONE, Hector. El Arte de La Imaginaría en el Rio de La Plata. Buenos Aires, 1948. p 7-56.

Page 173: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

166

indícios de presença anterior de globos oculares de vidro que se perderam, os olhos vazados e orifício

da cabeça revelam este acabamento.

A escultura é marcada por eixo vertical sutilmente quebrado pela posição do atributo que fica

no lado direito da peça. O cotovelo direito dobrado e a perna direita afastada evidenciam o contraposto,

gerando diagonais que criam equilíbrio compositivo na peça.

1.1.2 Análise Iconográfica

CARACTERÍSTICAS

ICONOGRÁFICAS

DESCRIÇÃO

INDUMENTÁRIA Alva, casula e estola. Pés calçando sapatos.

GESTOS E POSE

Braço direito flexionado para baixo e para dentro, o

esquerdo para baixo. Mão esquerda segurando o livro

aberto e mão direita apontando para as páginas do livro.

Pernas flexionadas sendo a direita, um pouco à frente e

esquerda em apoio. Pés em médio afastamento.

FISIONOMIA E EXPRESSÕES

FACIAIS

Calva, cabelos curtos, orelhas finas, olhos vazados.

Nariz aquilino, boca entreaberta com dentes na arcada

inferior. Bigode e barba esculpidos. Pescoço fino.

TIPO FÍSICO Adulto, magro.

ATRIBUTO Livro.

A imagem apresenta variação iconográfica recorrente, em que o santo aparece carregando um

livro. Loyola frequentemente aparece portando este atributo, cujo modelo iconográfico é encontrado

em gravuras, em pinturas e esculturas (ver Fotografia 6). As variações podem ocorrer na indumentária,

expressões faciais, gestos e posição do atributo.

O livro pode ser carregado por uma mão ou outra, dependendo da localização da escultura

dentro de um retábulo6. O Santo basco pode ocupar o nicho central de um corpo retabular ou o nicho

esquerdo7, caso o orago seja outro santo, pois é a convenção de uma igreja católicaque evidencia sua

hierarquia, Loyola é o santo mais importante da Companhia de Jesus.

As mãos seguram o livro das Constituições da Companhia que foi redigido pelo próprio

Santo Inácio. Nas páginas abertas, vê-se a inscrição do lema «AD MAYOREM DEI GLORIAM»

apontado pelo indicador da mão direita. São as Constituições da Ordem que fundou. O atributo

potencializa seu caráter de fundador, mas também a imagem reforça a mensagem de que pretende-se

legislar sobre toda a vida, regulando as ações não só internas, mas também as que se dão com os

superiores, iguais e inferiores dentro da Ordem. Sua redação foi iniciada em 1541, sendo concluída de

forma provisória em 1545. Era vontade de Santo Inácio provar a eficácia de seu funcionamento. Em

1552, com a ajuda do Padre Polanco, conseguiu concluí-la.(ver Fotografia 7)

A escultura em análise deve ser entendida da seguinte forma: Santo Inácio de Loyola, na

qualidade de fundador da Companhia de Jesus, representa a militância sobre que se assenta a nova

Igreja Católica na luta contra a heresia e para a maior glória de Deus (o lema), evidenciada pelo gesto

6 As imagens representadas com esta variação iconográfica podem ser retabulares e/ou processionais.

7 Do ponto de vista do observador.

Page 174: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

167

indicativo. O caráter militante de Santo Inácio é aplicável aqui, mas seu caráter de fundador é ratificado

pelo atributo.

1.2 Imagem de Santo Inácio de Loyola (?)

Designação conforme

Inventário do IPHAN

(1993)

Santo Inácio de Loyola

Nº inventário:

RS/890001.0155

Localização: Cerro Largo

Museu 25 de Julho

Dimensão:

101 x 37 x 27 cm

1.2.1 Descrição Formal e Estado de Conservação

Imagem de pé, posição frontal. Cabeça levemente voltada para esquerda e com formato

triangular. Cabelos curtos, pescoço fino parcialmente coberto por gola clerical. A barba e o bigode

apresentam-se esculpidos. Cânone de seis cabeças.

Ombros largos. Braço direito faltando e esquerdo flexionado para frente portando manípulo.

Percebe-se uma ligeira inclinação do corpo para a direita. Pernas e pés com pequeno afastamento não

chegando a propor o contraposto. Fatura popular.

O panejamento tem movimento centrípeto na barra da estola e na saia, esta com dobras em

forma de cascata e “u”. Abrasões, rachaduras e ataque de insetos xilófagos.

1.2.2 Análise Iconográfica

CARACTERÍSTICAS

ICONOGRÁFICAS

DESCRIÇÃO

INDUMENTÁRIA

Portando sapatos de solado grosso com pontas

aparentes sobre as vestes. Alva, gola alta. Casula em

decote “v”, manípulo no pulso esquerdo e estola.

GESTOS E POSE

Posição frontal. Cabeça voltada para esquerda.

Braço direito faltando e esquerdo flexionado para

frente. Sem as mãos. Pernas e pés com pequeno

afastamento.

Page 175: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

168

FISIONOMIA E EXPRESSÕES FACIAIS Cabelos curtos, calva, pescoço fino. Nariz

danificado, boca entreaberta. Barba e bigode.

TIPO FÍSICO Adulto

ATRIBUTO Ausente.

Esta escultura sofreu muitas perdas que dificultam sua análise. A Avaliação das características

pontuadas na tabela, a começar pela indumentária: os santos Loyola e Borja aparecem frequentemente

vestindo a casula (São Francisco Xavier e São João Francisco de Regis, os outros padres beatificados

naquela altura raramente foram representados portando o solene traje de celebração).

Quanto aos gestos e pose, a perda do braço e das mãos impossibilita qualquer conclusão, assim

como a ausência de atributos. Quanto aos traços faciais, sofreu bastante desgaste para detectar-se

alguma especificidade iconográfica. Conclui-se que o estado atual da peça permite tanto ser

reconhecida como o Santo basco ou o Santo de Gandia. Seguindo a orientação da normativa da

escultura portuguesa, sugere-se que a imagem mantenha a designação atual seguida do ponto de

interrogação entre parênteses.

1.3 Imagem de Santo Inácio de Loyola (?)

Designação conforme Inventário do

IPHAN (1993)

Santo Inácio de Loyola

Nº inventário:

RS/91.0001.0322

Localização:

São Miguel

Museu das Missões

Dimensão:

88 x 32 x 28 cm

1.3.1 Descrição Formal e Estado de Conservação

O conjunto anatômico é desproporcional, não apresentando solução de contraposto, pouca

movimentação sugerida tanto pela pose como pelas vestes.

A indumentária apresenta resultado com pouco domínio técnico, o panejamento da saia com

dobras somente em cascata e a solução da zona de encontro entre a barra da mesma com os sapatos em

arco sem sugerir caimento.

Page 176: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

169

Seu estado de conservação aponta muitos desgastes, principalmente no rosto. Falta a mão

esquerda e parte de mão direita. Há rachaduras em toda a superfície esculpida, acumulo de sujidade,

perda total de policromia. Perda de parte das vestes no lado esquerdo e também nas costas.

1.3.2 Análise Iconográfica

CARACTERÍSTICAS

ICONOGRÁFICAS

DESCRIÇÃO

INDUMENTÁRIA Alva, casula, estola. Calça sapatos.

GESTOS E POSE

Braços flexionados para cima, sendo o esquerdo em direção ao

peito. Faltando mão esquerda e parte da mão direita. Túnica

longa com mangas ajustadas nos braços.

FISIONOMIA E EXPRESSÕES

FACIAIS

Cabeça com formato triangular, cabelos curtos, calva.

TIPO FÍSICO Adulto

ATRIBUTO Ausente.

A escultura é de fatura primitiva, não apresentando domínio técnico ou conhecimento

anatômico. Em muitos casos, este padrão de imagem respeita as orientações iconográficas, desta forma

funcionam para o exercício devocional, desde que mantenha suas características. O estado de

conservação da imagem impede afirmativa sobre sua designação. Por estar em trajes de celebração,

indica que seja Santo Inácio de Loyola ou São Francisco de Borja. As dimensões da peça, e o

acabamento em todos os ângulos indicam que a peça poderia ter uma função processional. A calvície

também aponta para estes dois santos jesuítas, logo sugere-se que seja mantida a identificação atual

seguida de ponto de interrogação entre parênteses: Santo Inácio de Loyola (?).(ver Fotografia 9)

1.4 Santo Inácio de Loyola (?)

Designação no

inventário do

IPHAN (1993)

Santo Inácio de

Loyola

Nº do

inventário:

RS/91.0001.0419

Localização:

São Leopoldo

Centro de

Estudos

Anchetianos

Dimensão:

162 x 87 x 69 cm

Page 177: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

170

1.4.1 Descrição Formal e Estado de Conservação

Imagem em posição frontal de pé, eixo não é quebrado. Devido à falta dos antebraços, a análise

fica comprometida. Panejamento com movimento centrípeto, em que a capa com dobras em cascata,

onduladas e em “v” é mais valorizada que a sotaina, pois cobre boa parte desta vestimenta.

A cabeça apresenta erudição referente às proporções, à definição de traços fisionômicos e

expressão, já o corpo não traz o mesmo padrão, pois observa-se desproporção.

A imagem está bastante desgastada com perda de policromia, repintura no estofamento (capa

pintada de verde escuro). Há resquício de base preparatória em sua face. Apresenta uma rachadura bem

evoluída na lateral direita indo da cabeça até a gola. A madeira foi muito atacada por xilófagos. A

escultura sofreu intervenção de restauração na barra das vestes, recebendo arremate de madeira e uma

nova base.

1.4.2 Análise Iconográfica

CARACTERÍSTICAS

ICONOGRÁFICAS

DESCRIÇÃO

INDUMENTÁRIA

Sotaina, com gola clerical. Capa de gola alta,

longa, unida na frente na altura da cintura.

Ponta do sapato esquerdo aparente sob a veste.

GESTOS E POSE

Figura frontal, sem os antebraços e,

consequentemente, faltam as mãos.

FISIONOMIA E EXPRESSÕES FACIAIS

Cabeça: semicalva com cabelos ondulados.

Rosto largo, testa curta, sobrancelhas

esculpidas, olhos grandes bem marcados.

Nariz longo e reto, bigode longo unido à barba,

pescoço, orelhas à mostra. Presença de rugas.

TIPO FÍSICO Entre fase adulta e idosa.

ATRIBUTO Ausente.

A imagem apresenta sotaina e capa, que qualquer um dos santos ou beatos jesuítas poderia

portar. O panejamento recebe muita movimentação, a capa dobrada à cintura é recorrente em

representações dos dois santos que exerceram o cargo de Geral da Companhia.

A figura perdeu gestos, sendo esta característica iconográfica comprometida para a análise. O

tipo físico está entre adulto e idoso, o que nos leva a dois santos com esta especificidade São Francisco

de Borja e Santo Inácio de Loyola. A calvície também é característica de ambos. A ausência do atributo

também compromete assertivas.

A sugestão é manter a designação atual de Santo Inácio de Loyola seguido de interrogação entre

parênteses: Santo Inácio de Loyola (?).

Page 178: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

171

1.5 Santo Inácio de Loyola (?)

Designição segundo o

Inventário

São Francisco de Borja

Nº do inventário:

RS/91.0001.0268

Localização:

São Miguel

Museu das Missões

Dimensão:

100 x 50 x 28,5 cm

1.5.1 Descrição Formal e Estado de Conservação

A imagem apresenta cânone de oito cabeças e meia, eixo de simetria quebrado por inclinação da

cabeça voltada para o lado direito.

O panejamento apresenta dobras em cascata e em “V”. A capa tem bastante destaque, embora

cubra parcialmente a sotaina. O trânsito entre a barra da saia e sapato tem solução de caimento.

Os braços são encaixados. Seu estado de conservação é bem comprometido por perda de

policromia e repintura. Há rachaduras em toda extensão da escultura. A mão direita apresenta

fragmento do dedo anelar e polegar, a direita só tem inteiro o polegar. A sotaina e a capa sofreram

repintura descaracterizando sua cor negra8.

1.5.2 Análise Iconográfica

CARACTERÍSTICAS ICONOGRÁFICAS DESCRIÇÃO

INDUMENTÁRIA

Hábito com gola clerical e cinto. Sotaina. Capa

descendo pelo ombro esquerdo, costas, frente,

abaixo do cinto, com pontas unidas por um nó, no

lado esquerdo junto da cintura. Usa sapatos.

GESTOS E POSE

Braços abertos com mãos espalmadas, embora

faltem os dedos. Pernas levemente abertas.

8 A pedido, a restauradora do Museu de Arte Sacra da Bahia, Claudia Guanais, observou a imagem em loco (março de

2013) e conclui que a cor branca da veste trata-se de repintura e não base preparatória.

Page 179: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

172

FISIONOMIA E EXPRESSÕES FACIAIS

Cabelos curtos, calva, pescoço parcialmente

coberto por gola clerical. Sobrancelhas arqueadas,

nariz aquilino, boca semiaberta. Expressão de

êxtase.

TIPO FÍSICO Adulto, magro.

ATRIBUTO Ausente.

A escultura apresenta poucas características iconográficas que possam referendar uma

invocação. A sotaina e a capa são usadas por todos os santos e beatos jesuítas (reconhecidos naquela

altura), a pose também não assegura nenhuma diferenciação. A expressão de êxtase é recorrente entre

os santos.

Embora tenha as mãos danificadas, a simetria da peça é bem marcada pelos membros que

arrematam as diagonais das linhas secundárias sugeridas pelos braços esticados. O próprio Santo Inácio

explorava esses membros como um veículo de mensagem nos Exercícios Espirituais.

As características faciais permitem distinguir os dois únicos santos calvos até então: São

Francisco de Borja e Santo Inácio de Loyola. Embora a imagem tenha perdido elementos de sua face e

a fatura não tenha sido tão habilidosa, percebe-se a falta de rugas o que denota um aspecto mais jovial

que não se enquadra nas representações de Borja e sim em Loyola.

1.6 Imagem não inventariada: Santo Inácio de Loyola (?)

Escultura identificada como São Francisco de Borja (ver Fotografia 10) não foi inventariada.

Segundo o relato anexado à peça em exposição na Matriz de São Borja, a imagem do “Padroeiro

pertencia ao templo São Francisco de Borja desde os tempos missioneiros.”9 A imagem foi levada pelas

forças paraguaias durante a invasão de São Borja, episódio da Guerra do Paraguai. A partir de então a

peça ficou abrigada em Assunção e conservada como “troféu de guerra”, até o governo paraguaio

devolvê-la ao então Presidente João Goulart com a justificativa de ser natural da terra.10

1.6.1 Descrição Formal e Estado de Conservação

A escultura, de tamanho natural, apresenta desgastes no estofamento e a encarnação sofreu,

possivelmente, uma restauração. Os dedos da mão direita estão quebrados com exceção do indicador. A

mão esquerda traz os dedos polegar e mínimo inteiros.

A peça de fatura mista tem a cabeça e mãos definidas e proporcionais, mais próximas do padrão

erudito. É nítido que a fatura do corpo não corresponde à mesma qualidade técnica que os membros

referidos anteriormente. O corpo é desproporcionado, com ombros estreitos e a postura é estática. O

panejamento tem movimentação centrípeta com dobras onduladas em forma de cascata, barras e pregas

com solução rudimentar. Resultado das oficinas das reduções especialmente do século XVII, quando

ainda não haviam alcançado o grau de excelência conforme o gosto europeu da época.

9 Texto de apresentação da imagem exposta.

10 A família devolveu a imagem à Matriz de São Borja no dia 1º de maio de 2010.

Page 180: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

173

1.6.2 Análise Iconográfica

CARACTERÍSTICAS

ICONOGRÁFICAS

DESCRIÇÃO

INDUMENTÁRIA

Sapatos com pontas aparentes

sob as vestes. Sotaina com gola

alta. Capa com pontas dobradas

na região da cintura.

GESTOS E POSE

Posição frontal. Cabeça frontal.

Braço esquerdo flexionado para

cima e mão espalmada. Braço

direito flexionado para frente

com os dedos da mão dobrados

como que segurando algo.

Pernas e pés com pequeno

afastamento.

FISIONOMIA E EXPRESSÕES

FACIAIS

Cabelos curtos, semicalva. Nariz

aquilino, boca fechada. Barba e

bigode. Sem rugas marcadas.

TIPO FÍSICO Adulto

ATRIBUTO Ausente.

A imagem apresenta indumentária usual de todos os santos ou beatos daquela altura. A capa

amarrada ao corpo foi um recurso usado por alguns jesuítas escultores e mais recorrente nas

representações de São Francisco de Borja e Santo Inácio de Loyola.

O gesto da mão direita espalmada sugere uma benção enquanto a outra mão portava um atributo

que seria fundamental para definição do santo homenageado. Poderia ser o livro das Constituições ou

uma caveira.

Ambos são representados com calvície pronunciada, mas é nos traços faciais que percebe-se a

diferenciação entre Santo Inácio e São Francisco de Borja. Assim como Santo Inácio de Loyola, Borja

teve seu rosto moldado após sua morte e a máscara serviu de referência para sua vera effígies.

As gravuras, pinturas e esculturas, em sua grande maioria, respeitam esta convenção e

representam Santo Inácio mais jovem e São Borja bem mais marcado por rugas, embora ambos calvos,

com sotaina ou portando paramentos para uma celebração.

Quando há representação dos dois jesuítas em um mesmo conjunto, a identificação é reforçada

pela posição (por orientação iconográfica, Santo Inácio estará a esquerda de São Borja)11

.

A cabeça da escultura diferencia-se da fatura do corpo, sua composição apresenta domínio de

proporção, volume, e definição. O aspecto jovial parece ter recebido influência das efígies

influenciadas pela máscara de Santo Inácio e obras que seguem este modelo (Fotografia 11). Devido à

falta do atributo para ratificar a identificação do santo, no caso de uma catalogação em normativa

sugere-se designar como Santo Inácio de Loyola seguido do ponto de interrogação entre parênteses:

Santo Inácio de Loyola (?).

11 Exceto se o orago for São Borja, segundo a orientação iconográfica.

Page 181: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

174

Fotografia 1: Cabeça de bronze confeccionada através da Máscara Mortuária de Santo Inácio de

Loyola. Fonte:SALE, Giovanni. S. J. Ignacio e el Arte Jesuítico. p. 178. Bilbao: Ediciones Mensagero,

2003.

Fotografia 2: Jacopino Del Conti. Retrato de Santo Inácio de Loyola, 1556. Fonte: SALE, Giovanni.

S.J. Ignacio y El Arte de los Jesuitas. p. 156.

Page 182: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

175

Fotografia 3: Hieronymus Wierix, Santo Inácio e a visão de Storza. 1613.Fonte:

http://www.arteantica.eu/opera-arte/wierix-hieronymus/S-Ignazio-di-Loyola-la-visione-nella-Chiesa-

della-Storta-_0000082779.html

Fotografia 4: São Pedro cura Santo Inácio em Loyola. Vita Beati. Fonte: SALE, Giovanni. S.J. Ignacio

Y el Arte de los Jesuitas. p. 192.

Page 183: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

176

Fotografia 5: Adrea Pozzo, Santo Inácio e a expulsão dos demônios, detalhe. Fonte: SALE, Giovanni

S.J. Ignacio Y el Arte de los jesuitas. p. 196.

Fotografia 6: Schelt Adamsz Bolswert, Santo Inácio de Loyola, Século XVII. Fonte: Disponível em:

<www.britishmuseum.org>. Acesso em: 29 dez. 2013.

Page 184: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

177

Fotografia 7: Santo Inácio de Loyola, São Borja Fonte: Flávio Gil

Fotografia 8: Santo Inácio de Loyola, Redução de Concepción – Chiquitos, Bolívia. Fonte : Flávio Gil,

2012

Page 185: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

178

Fotografia 9: Santo Inácio de Loyola, Museu das Missões. Fonte: Museu das Missões, IBRAM.

Fotografia 10: Santo Inácio de Loyola (?).Fonte: Disponível em:

<http://santosesantasdedeus.blogspot.com.br/2012/10/10-de-outubro-dia-de-sao-francisco.html>.

Acesso em: 20/12/2013.

Page 186: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

179

Fotografia 11: Retrato de Santo Inácio de Loyola. Segundo frontispício de La Vita Beati P. Ignatii

Fundatoris S.I, 1609. Fonte: SALE, Giovanni S.J.: Ignacio y el Arte de los Jesuítas. p.181.

Figura 12 – Santo Inácio de Loyola (?), detalhe. Fonte – Disponível em:

<http://defender.org.br/noticias/rio-grande-do-sul/sao-borjars-retorna-imagem-da-guerra-do-

paraguai/>. Acesso em: 20 dez. 2013.

Page 187: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

180

O “olhar” na escultura: história, técnica e preservação

The "LOOK"in sculpture: history, technique and preservation

Maria Regina Emery Quites

Resumo: Na representação escultórica do ser humano, desde tempos remotos, encontramos os

olhos pintados, esculpidos, esculpidos e policromados ou incrustados com materiais diferentes como

pedras, conchas, vidro, cristal de rocha e outros materiais. A escultura devocional possui grande força

expressiva, sendo a representação dos olhos essencial nesta análise. Na imaginária dos séculos XVII,

XVIII, XIX e XX, foram utilizados principalmente olhos esculpidos e policromados ou feitos de vidro

e incrustrados. Não há dúvida quanto à identificação dos olhos esculpidos e policromados, mas os

olhos de vidro exigem um estudo mais aprofundado para caracterizar sua técnica construtiva, que pode

ser variada. Os olhos de vidro aproximam-se mais da estética barroca, que busca o realismo da

imagem, mas sua utilização na imagem sacra ultrapassa os limites da escultura barroca em madeira

policromada, sendo utilizada também na imaginária de gesso. A definição de critérios para preservação

da escultura está fundamentada na análise da sua história, estética, técnica e da sua função no tempo e

na sua cultura.

Abstract: In sculptural representation of the human being, from earliest times, we find the

painted eyes, only sculpted, carved and polychrome or inlaid with different materials such as stones,

shells, glass, rock crystal and other materials. The devotional sculpture has great expressive power,

being the representation of the essential eyes in this analysis. Carved and polychrome or eyes made of

glass were used in the sculptures of the seventeenth, eighteenth, nineteenth and twentieth centuries.

Glass eyes are closer to the baroque aesthetics that seeks the realism of the image, but its use in sacred

image exceeds the limits of baroque polychrome wood sculpture, is also used in the imaginary plaster.

The definition of criteria for preservation of the sculpture is based on an analysis of their history,

aesthetics, technique and their function in time and culture.

Este trabalho faz parte de uma pesquisa que vem se consolidando ao longo dos anos através de

inúmeras investigações na área de conservação-restauração de esculturas1, trabalhos de iniciação

científica2, de conclusão de curso de graduação e pós-graduação.

A representação dos olhos na escultura, em várias épocas, foi sempre executada de forma muito

abrangente utilizando materiais diversos como vidro, pedras preciosas, cristal de rocha, conchas e

outros, demonstrando a grande importância do olhar na cultura humana. Podemos citar o caso das

esculturas egípcias, onde o olhar foi muito valorizado e a incrustação de materiais diversos foi utilizada

em grande escala, tanto em esculturas de madeira quanto em pedra. O realismo do rosto era

fundamental e culminava na representação dos olhos. O Escriba Sentado (2613-2498 a.C.) do Museu

do Louvre é o exemplo mais famoso desta espetacular representação dos olhos, atribuindo a esta obra

grande vivacidade e expressividade. Através de análises científicas foi possível explicar a profundidade

1 http://www.abracor.com.br/novosite/congresso/Anais%20do%20VIII%20Congresso.pdf

2 QUITES, M. R. E, COPPOLA, S. A. A. Tecnologia dos olhos de vidro na escultura em madeira policromada barroca dos

séculos XVIII e XIX em Minas Gerais. In: SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 1998, BELO HORIZONTE. ANAIS

DO EVENTO. BELO HORIZONTE: UFMG, 1998.

Page 188: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

181

e realismo do “olhar” do escriba, com a utilização de cristal de rocha na área da córnea, provando

também grande conhecimento anatômico ocular.3

Em Vieira, Sermão da Sexagésima4, encontramos algumas reflexões sobre as obras de arte e o

olhar, é a retórica barroca da conversão através da persuasão:

“(...) para uma alma se converter por meio de um sermão, há de

haver três concursos: há de concorrer o pregador com a doutrina,

persuadindo; há de concorrer o ouvinte com o entendimento,

percebendo; há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um

homem se ver a si mesmo são necessárias três coisas: olhos, espelho e

luz. (...) O pregador concorre com a doutrina que é espelho; Deus

concorre com a luz, que é graça; o homem concorre com os olhos, que é

o conhecimento. (...) para falar ao vento, bastam palavras, para falar ao

coração são necessárias obras (...) as palavras ouvem-se, as obras veem-

se; as palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos olhos, e a

nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos.”

Outro trecho deste sermão ilustra e compara a comunicação verbal e visual que é usada como

metáfora para a importância da necessidade de obras:

“(...) Vai um pregador pregando a Paixão, chega ao pretório de

Pilatos, conta como a Cristo o fizeram rei de zombaria, diz que tomaram

uma púrpura e lha puseram aos ombros; ouve aquilo o auditório muito

atento. Diz que teceram uma coroa de espinhos e que lha pregaram na

cabeça; ouvem todos com a mesma atenção. Diz mais que lhe ataram as

mãos e lhe meteram nelas uma cana por cetro; continua o mesmo silêncio

e a mesma suspensão nos ouvintes. Corre-se neste espaço uma cortina

aparece a imagem do Ecce Homo; eis todos prostrados por terra, eis

todos a bater no peito eis as lágrimas, eis os gritos, eis os alaridos, eis as

bofetadas. Que é isto? Que apareceu de novo nesta igreja? Tudo o que

descobriu aquela cortina, tinha já dito o pregador. Já tinha dito daquela

púrpura, já tinha dito daquela coroa e daqueles espinhos, já tinha dito

daquele cetro e daquela cana. Pois se isto então não fez abalo nenhum,

como faz agora tanto? Porque então era Ecce Homo ouvido, e agora é

Ecce Homo visto; a relação do pregador entrava pelos ouvidos a

representação daquela figura entra pelos olhos.”

A igreja da contrarreforma dá grande impulso à tradição do uso da imaginária religiosa e uma

extraordinária produção de obras ao longo dos séculos XVII e XVIII nos países católicos, que refletem

no Brasil alguns dos aspectos mais originais e criativos do patrimônio cultural desse período. Suas

principais funções eram a veneração nos altares, o uso em procissões e outros rituais católicos e em

oratórios, para a devoção doméstica.5

3 CIÊNCIA & VIDA. La vida secreta del Museo del Louvre. N 10 12/1998: 50-52.

4 VIEIRA, Antônio. Vieira: sermões. Rio de Janeiro: Agir. 1972.

5 OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. A imagem religiosa no Brasil. In: MOSTRA DO REDESCOBRIMENTO,

2000. Parque do Ibirapuera, São Paulo, SP; Arte Barroca-Baroque Art. AGUILAR, Nelson. FUNDAÇÃO BIENAL DE

Page 189: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

182

A escultura barroca em madeira policromada pode utilizar olhos esculpidos e policromados ou

feitos de vidro. O acréscimo de materiais que exacerbam o realismo da imagem, como os olhos de

vidro, também vão tornar estas obras mais dramáticas. A ideia de “imagens vivas” está de acordo com

o teatro sacro realizado pela igreja nesta época, cujo objetivo era aproximar os fiéis. Podemos

exemplificar com as imagens da Paixão de Cristo na Semana Santa, cujo dramatismo é levado ao auge,

nas imagens de vestir. Na comparação entre as duas imagens do Ecce Homo utilizadas na Semana

Santa em Minas Gerais, podemos ver que, os olhos de vidro expressam com mais força esse phatos.

(ver Figuras 1 e 2)

Nos Passos da Paixão, em Congonhas, na última década do século XVIII, os Cristos e os

apóstolos têm olhos de vidro e os outros personagens têm os olhos esculpidos e pintados. Neste

conjunto escultórico provavelmente foram escolhidas as representações mais importantes, assim como

os fatores econômicos relacionados à importação dos olhos de vidro, ou mesmo a ordem de execução

das capelas podem ter influenciado essa escolha.

A expressão “Isto não é olho de santo” é muito usada popularmente e significa: “Não ser coisa

que precise ser feita com total perfeição”6. Analisando esta definição podemos concluir que o “olho de

santo” é algo que exige muito cuidado e perfeição. Esta pode ser avaliada de várias formas: na

manufatura dos olhos pelo vidreiro, que deve ter muita perícia ao executá-los, assim como na sua

colocação na escultura, pois um erro de posicionamento pode provocar um estrabismo, perdendo o

paralelismo ou simetria do olhar. Podemos ir ainda mais longe nesta interpretação, pensando na

perfeição e realismo possíveis de serem alcançados pelos olhos, quando presentes numa escultura.

Não temos informação do fabrico de olhos de vidro no Brasil durante o período colonial,

possivelmente eram importados de Portugal. Em imagens do século XVII feitas no Brasil é mais difícil

encontrar olhos de vidro sendo mais abundantes nas esculturas do século XVIII. Continuaram a ser

usados largamente na imaginária dos séculos XIX e XX, incluindo na escultura sacra em gesso.

Os olhos ocos e esféricos feitos com vidro em tubo, pela técnica de sopro, do qual resulta no

pedúnculo, são sem dúvida o modelo mais comum, entre as imagens por nós estudadas. São inúmeras

as radiografias realizadas no Cecor, desde 1979, que comprovam esta técnica. Esses são indicativos da

técnica construtiva do vidro em tubo soprado. Podemos ver que o vidro é soprado por um tubo

transparente ou branco e depois são acrescentadas as cores da íris (castanho, preto, azul, verde) e em

seguida a pupila, sempre preta, tudo isto fundido junto durante o sopro. No caso do olho maciço, no

lugar do tubo é manipulado um bastão.

Encontramos na imaginária estudada, até o momento, olhos de vidro executados nas seguintes

tipologia: ocos e esféricos, em tubo de vidro soprado, com pedúnculo; ocos e semiesféricos, em tubo de

vidro soprado, com pedúnculo; maciços esféricos, com pedúnculo em bastão de vidro; maciços de

pequena dimensão, com fio de metal; calota de vidro em forma convexa; vidro maciço em forma de

uma amêndoa.

Dentre estes modelos citados, os olhos executados em tubo de vidro soprado são os mais

complexos de executar, exigindo muita perícia do vidreiro e considerando-se, também, que são feitos

em diversos tamanhos. Encontramos em nossa pesquisa olhos bem pequenos, medindo até menos que 1

cm, incluindo o pedúnculo.

SÃO PAULO; ASSOCIAÇÃO BRASIL 500 ANOS ARTES VISUAIS. São Paulo: Associação Brasil 500 Anos, 2000.

263p.

6 SANTOS, Antônio Nogueira. Novos Dicionários de expressões idiomáticas. Edições João Sá da Costa. Porto.2006. p. 278

Page 190: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

183

Sobre a cor dos olhos, determinada pela íris, encontramos uma maior quantidade de olhos

castanhos, variando do claro ao escuro. Há também imagens que possuem olhos azuis ou verdes,

podemos inclusive encontrar esculturas de Nossa Senhora com menino Jesus e querubins, onde existem

cores variadas de olhos.

O exame de raios X é muito importante para a visualização da técnica dos olhos. Radiografias

de frente e perfil se complementam, sendo sempre necessário fazer as duas, para visualizar o tipo de

olhos, bem como o tipo de corte facial e o modo de fixação da face à cabeça. Na imagem é possível

visualizar os contornos da esfera oca mais acentuados, na visão frontal, e na vista de perfil o pedúnculo

é perfeitamente visível longitudinalmente.

Os olhos maciços são visualizados totalmente brancos na radiografia e quando pequenos

possuem um fio de metal ao qual estão fixados. Nessa técnica o fio de metal era usado na manufatura,

manuseando o vidro ainda maleável, sendo também importantes para a fixação dos mesmos nas

cavidades da face, cumprindo o mesmo papel do pedúnculo no olho oco. É possível ver nas esculturas a

precisão ou não, da colocação dos olhos na cavidade, quando as pupilas estão deslocadas uma em

relação à outra.

Sobre a forma de fixação dos olhos na cabeça encontramos vários tipos de cortes faciais, mas

podemos afirmar que o mais comum encontrado é o localizado longitudinalmente entre o alto da

cabeça e debaixo do queixo. Quando a escultura é de grande dimensão a fixação da face à cabeça é

realizada através de cravos de metal, o que se justifica pelo peso do bloco. Já as cabeças menores,

geralmente, são fixadas somente através de cola.

No livro Escultura Barroca en España, 1600-1770, Juan José Martín Gonzalez7 afirma: Os olhos

de vidro começam a ser empregados já no último terço do século XVI. Há duas técnicas: colocar a

peça por fora ou no interior, quando ainda não foram coladas as duas partes da cabeça, pois,

habitualmente, esta parte do corpo era oca.

Rodriguez Simón e Luis Rodrigo8 no artigo, Los procedimientos técnicos en la escultura en

madera policromada granadina, se referindo à escultura de Granada, na Espanha, diz que no século

XVII se alternaram os olhos pintados e os olhos de vidro. Sobre os olhos de vidro cita: “Las esculturas

de Santa Lucía, el grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño, el San Fernando, obra del taller de Mena,

el Santiago Matamoros, de Alonso de Mena, el San Sebastián depositado en la capilla de la Virgen de

la Antigua, atribuido a Bernabé de Gaviria, los bustos orantes de los Reyes Católicos de Pedro de

Mena y el San Juan Bautista, en la capilla del Cristo de las penas, de Risueño, tienen los ojos de

cristal realizados con semiesferas de vidrio pintadas con óleo a punta de pincel. Las imágenes de la

Inmaculada de Pablo de Rojas, la Santa Teresa1, del retablo de su capilla, la Virgen de la Antigua y la

Virgen de la Guía tienen ojos de cristal de factura más moderna, colocados en el siglo XVIII”.

Ribera e Schenone9 se referindo a imaginária hispano americana, citam a utilização do vidro na

confecção de olhos, dizendo que os próprios santeiros fabricavam os olhos, precisando para isto muita

habilidade. Utilizavam pedaços de vidro, selecionados por sua transparência e limpeza e colocados

sobre pedra previamente ocada e quente. A temperatura não devia ser excessiva, pois o vidro poderia

perder sua transparência, ficando leitoso, nem demasiado baixa, pois o vidro podia quebrar. O vidro era

7 Martin González, Juan José. Escultura Barroca en España. Madrid: Catedra, 1983: 19.

8 http://revistaseug.ugr.es/index.php/caug/article/viewFile/278/269. Agradeço a Ida Hamoy pela referência.

9 RIBERA, Adolfo Luis, SCHENONE, Hector. El arte de la imagineria en el Rio de la Plata. Buenos Aires: Instituto de

Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 1948.

Page 191: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

184

colocado sobre a concavidade na pedra mediante um palito girando ligeiramente, depois se pressionava

sobre ele, produzindo uma pequena convexidade externa. Completava-se a operação pintando com

cores a óleo, as distintas partes do olho.

Esta técnica dos olhos em calota, côncavos e pintados por dentro é mais rara de ser encontrada

na imaginária por nós estudada. Foi visualizada através do exame de raios X em uma imagem de Nossa

Senhora das Dores, da Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Sabará. Rosado10

, em sua monografia de

especialização descreve sua utilização bem como faz um protótipo sequencial desta técnica.

Sobre a colocação dos olhos de vidro nas esculturas, ainda não encontramos documentos que

atestam claramente esta tarefa, porém, é ofício de um escultor executar um corte na madeira, cavar em

direção aos olhos ou ocar uma cabeça e novamente fixar a face, colar ou colocar cravos, pois, todas as

ferramentas e técnicas empregadas são habituais em um atelier ou oficina de escultura e não de um

pintor, que utiliza pincéis, espátulas, etc. Podemos também levantar a hipótese de que o escultor

preparava o corte, o escavado, para que o pintor/dourador finalizasse o trabalho. Segundo Tedim11

,

membro de uma família de escultores de imagens sacras do Porto, a tradição encontrada na região, era

sempre do mestre escultor, a função de colocar os olhos de vidro.

O pesquisador espanhol Fernando Bartolomé12

, em suas pesquisas de documentos sobre as

esculturas policromadas em Álava, na Espanha, cedeu para nossa pesquisa os seguintes documentos

referentes aos “olhos de cristal”: (...) “que todas las encarnaciones ayan de ser bien lijadas y

encarnadas a pulimento y mate dejando a cada figura lo que requiere peletiando barbas y cabellos de oro

y plata poniendoles al patron ojos de cristal”13

;

(…) “Se advierte que el San Antonio se le aian de poner ojos de

cristal”14

; (…)“194 r. que se gastaron en 10 pares de ojos”.15

; (…) “Las

seis figuras cuya altura no esta puesta seran de tres pies de alto con su

terrazo, todas ellas con ojos de cristal ejecutadas con primor según las

reglas de arte”; (...)“Primera condicion es que el Maestro ejecutor ha de

poner todo el material que necesitase, es asaber tabla, cola clavos,

madera y ojos de cristal”16

.

10 ROSADO, Alessandra; As Dores de Nossa Senhora: procedimentos específicos para conservação e restauração de uma

escultura de roca e elaboração de uma cartilha de conservação preventiva. Universidade Federal de Minas Gerais; Curso de

Especialização em Conservação/Restauração de Bens Culturais Móveis, Belo Horizonte.

11 Agradecimento ao Professor José Manuel Tedim. Em, COELHO, Beatriz. Devoção e arte: imaginária religiosa em Minas

Gerais. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo - EDUSP / Vitae, 2005. 290p.

12 Agradecimento ao Professor Fernando F. Bartolomé Garcia.

13 A.H.P. ALAVA. PRT. NOT. ILDEFONSO GARCIA OLANO, 1705, SIG. 7467, FOLS. 19-36. VILLABUENA. OBRA.

RETABLO MAYOR + 4 COLAT. + 5 CRUCES + PUERTAS DE LOS ARCHIVOS.PINTOR-DORADOR: MIGUEL LOPEZ

ECHAZARRETA. (YECORA)

14 A.H.P. ALAVA. PRT. NOT. MATEO BERRUECO SAMANIEGO, 1731, SIG. 7029, FOLS. 7029, FOLS. 45-50. VILLABUENA.OBRA: Imagen de SAN ANTONIO, REJAS DEL CORO, PRESBITERIO (UNAS PEANAS Y ANDAS Y

OTRAS COSAS) PINTOR-DORADOR: MATIAS MARTINEZ DE OLLORA.

15 A.H.P. ALAVA. PRT. NOT. PEDRO ANTONIO LUCO, 1779, SIG. 10506, S.F. (8 DE JUNIO) ANTEZANA. OBRA:

RETABLO MAYOR Y DOS COLATERALES (P. de San Miguel) PINTORES: JOSE DE SOLANO Y AGUSTIN DE

LAINZ. (del valle de Meruelo lugar de Castillo) A.H.P. ALAVA. PRT. NOT. PABLO ANTONIO LUCO, 1780, 10757, FOLS.

67-77. (22 de Nov. 1780)

16 A.H.P. DE ALAVA: PRT. NOT. FRANCISCO ANTONIO DE ACHA, 1782, SIG.11.580, FOLS. (334-338). LLODIO Nª

Sª DEL YELMO. PINTOR-DORADOR: MIGUEL VIERNA (MERUELO)

Page 192: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

185

Ainda em seu livro, sobre a policromia barroca em Alava, Bartolomé cita um documento sobre

uma imagem da Imaculada (...) le pusó ojos de cristal, comprados a Simón, lapidário de Valladolid, así

como também a lós tres angelitos del pedestal”.17

Este documento traz inclusive informação sobre o

local da compra dos olhos.

Em documento cedido pela historiadora Adalgisa Arantes Campos18

do arquivo paroquial da

Matriz de Nossa Senhora do Pilar, de Ouro Preto, é paga uma despesa a Julião Alvares da Silva em 26

de novembro de 1799: Recebeu 2/8ªs. E 1/4 "dos olhos de vidro que poz no glorioso Santo (Antônio) e

no Menino". Dois meses depois, em 25 de janeiro de 1800, é pago a Manoel Ribeiro Rosa para

encarnar de novo o Glorioso Santo e seu menino. Consultando Judith Martins19

os nomes citados

aparecem, em documentos, como pintores atuando em Ouro Preto nessa época.

Encontramos também em Judith Martins20

um pagamento, em 1826/27, ao Pe. Felix Antônio

Lisboa, irmão de Aleijadinho, para a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto: “recebeu 1$351

de “incarnar a imagem do S. Fr. Do amor Divino e por olhos de vidro na mesma.”

Esses documentos apresentados são importantes para documentar a presença e importância dos

olhos de vidro nas imagens, porém deixam muitas dúvidas sobre as relações que existiam entre os

ofícios e os artistas e artífices. Devemos ainda levantar questões relacionadas às “intervenções” que

eram realizadas nas imagens, com o passar do tempo.

Nesta investigação procuramos cidades em Portugal que possuem tradição no fabrico do vidro e

mesmo um mestre vidreiro/maçariqueiro que pudesse nos trazer alguma informação sobre este oficio

nos dias de hoje. Encontramos a cidade de Marinha Grande, distrito de Leiria, que foi um grande centro

vidreiro com produção inicial no século XVIII. Mendes21

cita três períodos que envolvem a produção

vidreira na região até os dias de hoje. O primeiro, de 1747 a 1880 esteve a cargo da Real Fabrica de

Vidros, sob a direção de Guilherme Stephens, que dá nome ao hoje, Museu do Vidro – Palácio

Stephens. Segundo Mendes, dentre outros motivos, as condições propícias da região para o

desenvolvimento desta atividade, está relacionada com a necessidade de combustível para a queima,

sendo esta região abundante em lenha, devido à proximidade do histórico Pinhal de Leiria. Outra

questão está relacionada à matéria-prima, boas areias (sílica) e calcários de que dispõe a região.

Este museu expõe vasto material referente à história do vidro, onde se encontram vitrines

dedicadas à manufatura dos olhos de vidro. Há, neste caso, amostras de olhos feitos de vidro oco

executados pela técnica de sopro e maciço feitos com barras de vidro e pinças. São expostos trabalhos

do Mestre José Soares e anotações técnicas referentes aos processos de fatura de vários tipos de olhos.

A exposição mostra, também, as ferramentas e os variados tipos de olhos usados para taxidermia,

17CHAURRI, José Javier Vélez, GARCIA, Fernando Bartolomé. La policromia de la primera mitad del siglo XVII em

Alava. Pedro Ruiz de Barrón y Diego Pérz y Cisneros (1602-1648) Instituto Municipal Historia. Miranda de Ebro, 1998: 74.

18 Agradecimento a Adalgisa Arantes Campos por ceder a referência. (Irmandade de Santo Antônio - Ouro Preto. Livro de

Receitas e Despesas da Irmandade de Santo Antônio: anos de 1799 a 1827. Ouro Preto: Arquivo paroquial da Matriz de

Nossa Senhora do Pilar. v.0249.) 19 MARTINS, Judith. Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais. Rio de Janeiro:

Ministério da Educação e Cultura / Departamento de Assuntos Culturais. 1974. 2v. 742p. (Publicações do Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 27).

20 Martins, Judith. Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais. Rio de Janeiro: Ministério

da Educação e Cultura / Departamento de Assuntos Culturais, 1974. v.2, 742p. (Publicações do Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional, 27): 378.

21 MENDES. José M. Arnaldo. A concentração da indústria vidreira na Marinha Grande, repercussões socioeconómicas.

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6461.pdf

Page 193: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

186

bonecas e estatuária. Entre os equipamentos deste oficio encontramos uma tábua de acasalamento para

combinação dos pares de olhos. (ver Figura 3)

Entrevistamos o Sr. Manuel Jesus Gomes Craveiro22

, nascido em 1948, vidreiro/maçariqueiro,

atuante em Marinha Grande. Ele começou sua carreira aos onze anos com seu pai, vidreiro de

profissão, em seguida ingressou na Fábrica de Vidros Escola Irmãos Stephens. Em 1981 deixa a

Fábrica-Escola para dedicar-se inteiramente à produção de vidro trabalhado a maçarico, realizando

peças decorativas e miniaturas em vidro oco e maciço. Nove anos depois, optou por fazer olhos de

vidro para estatuetas de arte sacra, manequins e esculturas em grande escala, trabalho que realiza até

hoje. (ver Figura 4)

O Sr. Craveiro trabalha numa bancada onde fica o maçarico, uma boa luz, apoios para os braços

e ao redor pinças, instrumentos de medição (paquímetro), tubos e bastões de vidro de vários tamanhos e

cores. O maçarico possui vários bicos que podem ser utilizados de acordo com a chama desejada. O

mestre sopra o tubo e leva seguidamente ao fogo, para alcançar o tamanho e espessuras desejadas da

esfera. A utilização do tubo mais largo ou estreito está relacionado com o tamanho do olho que se

deseja fazer. Para maior perfeição do trabalho é necessário muito cuidado na centralização da pinta

preta (pupila). A fatura da íris que pode ter cores variadas, pode variar de técnica, desde a feita com

raiados ou esfumaçados (olhos sujos com a pinta preta pouco definida).

Sobre a preservação da escultura policromada em madeira, levantamos as principais

deteriorações relacionadas aos olhos de vidro: fragilidade do material vidro, que sofrendo algum

impacto mecânico se quebra com facilidade. São várias as obras também encontradas com

deslocamento dos olhos no interior da cabeça. Este problema se deve à fixação do olho de vidro na

órbita ocular, com material ceroso e que, dependendo das condições de preservação da obra, pode

ressecar e perder esta função. Abordando os critérios de conservação-restauração dos olhos de vidro é

importante avaliar a função exercida pela imagem e considerar a importância deste “olhar” na

escultura.

22 Agradeço ao Sr. Manuel Craveiro e ao amigo Cristóvão Santos.

Page 194: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

187

Figuras 1 e 2: Imagem com olhos esculpidos e policromados. Imagem com olhos de vidro.Fotos:

Regina Emery

Figura 3 - Tábua de acasalamento para os olhos de vidro. Museu do Vidro – Palácio Stephens, Marinha

Grande, Portugal. Foto: Regina Emery.

Page 195: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

188

Figura 4 - Manuel Craveiro, mestre vidreiro, confeccionando olhos pela técnica de sopro. Marinha

Grande, Portugal. 2014. Foto: Cristóvão Santos.

Page 196: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

189

Revisão dos juízos e teorias clássicas sobre o Barroco

Critical review of the first classical theories and judgments about the baroque

Rodrigo Baeta

Resumo: Este ensaio versará sobre a construção de alguns dos primeiros juízos e teorias

efetivamente elaborados sobre o Barroco: seja a sua noção como degeneração das formas clássicas; seja

a ideia do estilo como meio de oposição à estética do Classicismo; seja a compreensão do fenômeno

como manifestação das artes plásticas centradas nos séculos XVII e XVIII; a noção do Barroco como

um agitado estado da alma que teria contaminado diversas épocas da civilização humana; ou sua

condenação como um acontecimento degradante que abrangeria genericamente todo o cenário cultural

do Seicento. Para isto, serão analisadas as obras cruciais de renomados críticos das artes e da

arquitetura dos séculos XVIII, XIX e XX que condenaram implacavelmente ou, em oposição,

contribuíram para a redenção do Barroco: o arqueólogo e tratadista francês Antoine-Chrysostome

Quatremère de Quincy (1755-1849), o arquiteto italiano Francesco Milizia (1725-1798), o historiador e

filósofo suíço Jacob Burckhardt (1818-1897), o conhecido escritor, filósofo, historiador e crítico suíço

Heinrich Wölfflin (1864-1945), o crítico de arte francês, Henri Focillon (1881-1943), o filósofo,

escritor e crítico de arte catalão Eugenio D’ors (1881-1954) e o filósofo italiano Benedetto Croce

(1866-1952).

Abstract: This essay will focus on the construction of some of the early judgments and

effectively elaborate theories about the Baroque: the sense as degeneration of classical forms; the idea

of a means of opposition to the aesthetics of Classicism; the understanding of the phenomenon as a

manifestation of focused visual arts in the seventeenth and eighteenth centuries; the notion of the

Baroque as an agitated state of the soul that would have contaminated various eras of human

civilization; or his conviction as a degrading event that generally encompass the whole cultural scene

of the Seicento. For this, we analyze the crucial works of renowned critics of art and architecture from

the eighteenth, nineteenth and twentieth centuries ruthlessly condemned, or in opposition, contributed

to the redemption of the Baroque: the French archaeologist Antoine-Chrysostome Quatremère Quincy

(1755-1849), the Italian architect Francesco Milizia (1725-1798), the Swiss historian and philosopher

Jacob Burckhardt (1818-1897), the renowned writer, philosopher, historian and critic Heinrich Wölfflin

(1864-1945), the French art critic, Henri Focillon (1881-1943), then philosopher, writer and art critic

Catalan Eugenio D'Ors (1881-1954) and the Italian philosopher Benedetto Croce (1866-1952).

Barroco, adjetivo. O Barroco em arquitetura é uma nuance do bizarro. Ele é, se se quer, o

refinamento (sic), ou se fosse possível dizer, o abuso. A austeridade está para o refinamento do gosto

assim como o barroco está para o bizarro, do qual é o superlativo. A ideia de Barroco carrega consigo a

ideia de ridículo, levada ao extremo.

Borromini ofereceu os maiores modelos de bizarrice. Guarini pode passar pelo mestre do Barroco.

A capela da Santissima Sindome em Torino, construída por este arquiteto, é o exemplo mais chocante

deste citado gosto.1

1 QUATREMÈRE DE QUINCY, Antoine-Chrysostome. Dictionnaire historique d’architecture. Comprenant dans son plan

les notions historiques, descriptives, archéologiques, biographiques, théoriques, didactiques et pratiques de cet art.

Yarmouth: Elibron, 2 tomos, 2001, p. 159.Tradução nossa.

Page 197: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

190

Com esta implacável definição, Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849)

preenchia o verbete Baroque de seu Dictionnaire historique d’architecture publicado em 1832,

verbete que era, na verdade, uma reprodução quase literal da definição que daria ao vocábulo mais de

quatro décadas antes na Encyclopédie Méthodique, obra dedicada à arquitetura, e confiada ao então

jovem arqueólogo francês. Em 1788, ano da primeira edição da enciclopédia, este não era,

certamente, o pior juízo que se poderia retirar daquele “gosto” que teria contaminado as boas regras

da arte nos últimos dois séculos, e que, em finais do Settecento, estava praticamente extinto no velho

continente – mas ainda perdurava insistentemente no cenário distante da América Ibérica. Em um

momento em que o racionalismo iluminista influenciava decisivamente os cânones de grande parte da

arte que se estava produzindo, a ebriedade, a hipnose, a hipertrofia de motivos plásticos, a

dramaticidade, o ilusionismo óptico, em síntese, a aparente filiação das manifestações da arte barroca

à subjetividade e ao impulso irracional, era uma postura inadmissível para a rigorosa crítica estética

do Neoclassicismo.

Em arquitetura, a poética iluminista propunha a elaboração de obras de caráter puro e lógico;

obras simples e racionais, que respeitavam rigidamente as boas regras dos clássicos; manifestações que

não poderiam estar mais distantes do caprichoso “gosto” precedente e que se baseava, segundo o juízo

iluminista, na incompreensível corrupção dos cânones oriundos da herança clássica greco-romana. Por

isso, pela primeira vez, esta maneira “bizarra” foi reconhecida e caracterizada como uma das

tendências aniquiladoras do bom senso estético que teria contaminado alguns artistas – e especialmente

algumas regiões. Neste sentido, a desaprovação em relação à obra dos maiores artistas italianos do

século XVII, e principalmente a censura a Borromini que o arquiteto italiano Francesco Milizia (1725-

1798) exprimiu, em 1787, em seu Dizionario delle belle arti del Disegno, revelaria claramente a

construção da imagem negativa que o “gosto” barroco teria assumido para os críticos do

Neoclassicismo:

Borromini em arquitetura, Bernini em escultura, Pietro da

Cortona em pintura e o Cavaleiro Marini em poesia são a peste do gosto.

[...] É bom ver aquelas suas obras e condená-las. Servem para saber o

que não se deve fazer. São consideradas como os delinquentes que sofrem

as penas de sua iniquidade por ordem das pessoas razoáveis. [...]

Borromini levou a extravagância ao mais alto grau de delírio. Deformou

todas as formas, mutilou frontispícios, inverteu volutas, cortou ângulos,

ondulou molduras e cornijas e multiplicou cartuchos, caracóis, mísulas,

zig zags e mesquinharias de toda sorte.2

As obras “decadentes” e “transgressoras” destes mestres italianos e daqueles que os ousaram

seguir deveriam ser condenadas: eram o superlativo do mau gosto; a antítese da arte – a anti-arte3.

Curiosamente, a consciência do suposto caráter corrosivo, transgressor, corruptor das obras mais

significativas da arquitetura e da arte do século XVII já era contemplada e compartilhada por grande

2 MILIZIA, Francesco. Dizionario delle belle arti del disegno. Bologna: Stampa Cardinalli e Frulli, 2 tomos, 1827, p. 164-165. Tradução nossa.

3 Muito elucidativa é também a condenação radical à figura de Borromini que Milizia exortava, já em 1778, nas suas

Memorie degli architetti antiche e moderni: “Borromini foi um dos primeiros homens de seu século pela grandeza do seu

engenho, e um dos últimos pelo uso ridículo que fez dele. [...] Ao princípio, quando copiava, fazia bem: mas depois, se

lançou a fazer coisas por si mesmo, impulsionado por um desenfreado amor pela glória em ultrapassar Bernini – caiu, por

assim dizer, em heresia. Preferiu alcançar a excelência pela novidade. Não compreendeu a essência da arquitetura.”

MILIZIA, Francesco. Memorie degli architetti antiche e moderni. Parma: Stampa Reale, 2 tomos, 1791, p. 210. Tradução

nossa.

Page 198: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

191

parte da crítica artística desta própria centúria, particularmente na insolúvel querela entre os defensores

da autoridade dos antigos e os artistas que propunham a inovação dos padrões compositivos e espaciais.

Em um cenário dominado pela exuberante produção de mestres como Gian Lorenzo Bernini (1598-

1680), Francesco Borromini (1599-1667), Pietro da Cortona (1597-1669), Guarino Guarini (1624-

1683), praticamente toda a literatura artística contemporânea condenava a posição destes criadores e de

suas obras em prol de uma postura mais conservadora. Os adeptos dos “antigos” entendiam que a arte

deveria buscar o caminho do “belo”, e que este caminho só poderia ser determinado pela revisão do

legado dos gregos e romanos, da história e da natureza, antecipando, em alguns aspectos, a teoria que

seria retomada nos setecentos.

Particularmente significativa foi a obra do mais importante historiador da arte do período, Gian

Pietro Bellori (1613-1696), com sua Le vite de’ pittori, sucultori et architetti moderni4. Publicada em

1672, o texto proclamava a superioridade dos artistas que respeitaram e impulsionaram o legado do

Classicismo usando como referência essencial uma das duas figuras mais proeminentes da Renascença:

o pintor Raffaello Sanzio (1483-1520) seria o grande mestre da interpretação do antigo, maestro do

desenho e da beleza. O artista italiano seria a referência ideal para servir como modelo para a imitação

por parte dos modernos que não quisessem ser infectados pelo estilo exuberante de Bernini ou de

Borromini. Por isso, seu livro começava com a biografia do pintor bolonhês Annibale Carracci (1560-

1609) e terminava com a vida do pintor francês Nicolas Poussin (1594-1665) – na interpretação de

Bellori, dois dos mais fiéis seguidores do naturalismo clássico de Raffaello. O livro mal se referiria a

Bernini, e sequer citaria Borromini, indubitavelmente as maiores personalidades da arte do século XVII.

Mesmo não conquistando um justo reconhecimento na obra do mais importante historiador

contemporâneo da arte, Bernini foi absolutamente aclamado pelo público, pelos papas, pelas ordens

religiosas, e até mesmo pelo império francês. Nem por isso chegou a adotar qualquer postura de

solidariedade a Borromini – que foi censurado durante toda sua vida por inúmeros profissionais das

áreas da teoria e do fazer artístico, execrado devido ao caráter incrivelmente arrojado e inovador com

que concebia sua arquitetura. Pelo contrário, Bernini nunca deixaria de atacar seu arquirrival,

apresentando, frequentemente, um profundo desgosto em relação ao aspecto transgressor, ao

afastamento incondicional das boas regras da arte impresso nas obras do arquiteto lombardo. Em uma

ocasião, quando estava na França em 1665, chamado pelo Imperador Luis XIV (1638-1715) para

desenvolver o projeto para a nova fachada leste do Louvre, diria que Borromini não seguia as

proporções humanas, mas que suas formas expressavam insolitamente quimeras – monstro com cabeça

de leão, corpo de cabra e cauda de dragão5. Bernini também denunciaria seu desprezo por Borromini

em outro famoso juízo, relatado em 1682 (Vita del Cavaliere Gio Lorenzo Bernini) pelo seu principal

biógrafo, Filippo Baldinucci (1624-1697). Baldinucci descreve um trecho de uma conversa de Bernini

com um importante prelado, conversa na qual Borromini era acusado de uma das maiorias heresias

possíveis – seguir a maneira gótica:

Alguém lhe disse uma vez, não sei quem, que um tal que havia sido

seu discípulo, era um bravíssimo arquiteto; vós dizeis muito bem,

respondeu, porque ele é um grande fanfarrão. Deste tal arquiteto – falando

4 BELLORI, Gian Pietro. Le vite de’ pittori, sultori et architetti moderni. Bologna: Arnaldo Forni Editore, 2006.

5 “Depois se falou de Borromini como de um homem cuja arquitetura é extravagante, e que faz tudo o oposto daquilo que se

poderia imaginar; os pintores e os escultores quando se empenham em uma obra de arquitetura, fundam as proporções a partir

do corpo humano; Borromini, ao contrário, funda as proporções sobre Quimeras.” CHANTELOU. Paul Fréart de. Journal du

voyage en France du Cavalier Bernin. New York : Burt Franklin Reprints, 1972, p. 289-290. Tradução nossa. Afirmação de

Bernini narrada por Paul Fréart de Chantelou (1609-1694), personagem que foi o responsável por ciceronear o grande

mestre em sua viajem à França, e que minuciosamente relataria sua estadia na publicação de 1671.

Page 199: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

192

Bernini com um grande Prelado que dizia não poder suportar que ele por

excessiva vontade de fugir das regras, por ser bom desenhista e

modelador, tivesse desequilibrado tanto suas obras, que parecia que

algumas delas tendiam para a maneira Gótica, ao invés do bom modo

moderno, e antigo – disse: Senhor, vossa senhoria fala muito bem, porque

é melhor ser um mal Católico que um bom Herege.6

O século XVII expunha um grande disparate entre a “poética” artística que imperava e a crítica

estética que se empreendia. Logo, a alta cultura barroca não conseguiu produzir um arcabouço teórico

que a amparasse; não logrou nem mesmo admitir o profundo ato revolucionário que promoveu no seio

da cultura artística herdada do Humanismo italiano. Certamente seu caráter emotivo, sentimental, a

abertura infinita das possibilidades de expressão artística para muito além da autoridade dos antigos, a

aversão pelas regras pré-fixadas e pelos cânones invioláveis, teriam contribuído para a não construção

de um discurso que justificasse contemporaneamente as suas manifestações, o seu espírito inquieto – a

sua poética. Desta forma, suas soluções teriam ficado à mercê dos ataques adversários, colaborando

para a condenação que o “gosto” viria a sofrer tanto no século XVII (quando o termo barroco ainda não

havia sido apropriado para o vocabulário artístico) quanto na próxima centúria (quando o adjetivo

começava a ser usado pejorativamente).

As primeiras teorias e discursos positivos sobre o barroco: Burckhardt e Wölffl

Em 1855 sairia a primeira edição do revolucionário livro de Jacob Burckhardt (1818-1897), Der

Cicerone – Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens7. Como revela o subtítulo (Guia ao

deleite da arte na Itália), o objetivo do historiador e filósofo suíço não era o de construir uma história

da arte no sentido tradicional – da forma como se pensava para a disciplina no século do iluminismo.

Na verdade, Der Cicerone tinha como escopo estimular no leitor – o turista, o estudioso da arte, o

transeunte – o grande prazer que seria possível absorver na apreciação das obras de arte em território

italiano em suas mais diferentes fases.

Contudo, um dos aspectos mais intrigantes foi o fato de o historiador ter sido um dos primeiros

críticos da arte a qualificar positivamente algumas obras, e mesmo alguns artistas, ligados ao estilo

barroco, apesar de não ter vencido completamente a visão pejorativa derivada das condenações

neoclássicas. Para o autor suíço, os contemporâneos poderiam mesmo invejar os arquitetos barrocos

pela liberdade – liberdade não proporcionada pelas academias de belas artes8.

Consequentemente, o mestre Burckhardt, tanto em função de sua inovadora metodologia de

análise, revelada em Der Cicerone, quanto pelo fato de ter reconhecido o Barroco como uma das fases

contidas na cronologia da história da arte – mas também por sua atitude tolerante, e mesmo pela

admiração que nutria em relação a inúmeras manifestações da arte barroca – viria a abrir o caminho para

a primeira real valorização do estilo, especialmente por parte da crítica empreendida nos países de língua

germânica em finais do século XIX. Neste sentido, é possível colocar que em uma das mais conhecidas

frases proferidas por ele, afirmativa cunhada para relacionar a arquitetura barroca com a do

Renascimento, Burckhardt teria estabelecido a base da crítica valorativa acionada a posteriori pelos

6 BALDINUCCI, Filippo.Vita del Cavaliere Gio Lorenzo Bernini. Scultore, Architetto e Pittore. Firenze: Stamperia di

Vicenzio Vangelisti, 1682.Tradução nossa.

7 Aqui foi contemplada a edição de 1994, tradução para o italiano de Paolo Mingazzini e Frederico Pfister:

BURCKHARDT, Jacob. Il cicerone. Guida al godimento dell’arte in Italia. Milano: Biblioteca Universali Rizzoli, 2. v,

1994.

8 Idem, v. 1, p. 399-400.

Page 200: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

193

defensores daquele espírito: ao dizer “A arquitetura barroca fala a mesma linguagem do Renascimento,

mas usando um dialeto selvagem”9, o historiador suíço adiantou, em alguns anos, a ideia de se avaliar o

Barroco justamente por seu caráter de superação das amarras impostas pela rígida cultura da Renascença.

Seu lado positivo seria revelado, paradoxalmente, naqueles aspectos que eram censurados até então – e

que se resumiriam na contestação que o espírito barroco supostamente expunha frente à pureza do estilo

clássico (ver Figuras 1-2).

Não seria viável, todavia, compreender esta reviravolta no juízo e na apreciação do público, dos

críticos e dos artistas, sem relacioná-la com a figura do escritor, filósofo, historiador e crítico suíço

Heinrich Wölfflin (1864-1945). Aluno e discípulo de Burckhardt, Wölfflin já se mostrava um hábil

teórico da arte quando editou, em 1888, Renaissance um Barock – Eine Untersuchung über Wesen und

Entstehung des Barockstils in Italien10

. Neste importante livro de sua juventude o crítico suíço

afirmaria que a arte barroca só poderia ser entendida a partir de seu paralelo com a da Renascença, já

que sua eclosão se justificaria como a recusa, ou mesmo a superação do espírito sereno e belo comum à

arte italiana do Renascimento; à imagem plena e organizada do “ser”, esgotada de sentido, seria

substituída por uma nova atitude onde seriam deflagrados fortes apelos ao drama, ao sentimento, à

subjetividade, ao espírito perturbador, ao êxtase, à ebriedade11

.

Em Renascença e Barroco o autor usou como instrumento para edificar sua teoria da

“evolução” das formas leves e tranquilas do Renascimento, para as pesadas e agitadas do Barroco, a

análise da arquitetura italiana, e particularmente romana, de quase todo o Cinquecento e do primeiro

quartel do século XVII. Seguramente, o pesquisador suíço queria provar que aqueles princípios – que já

eram aceitos facilmente pela crítica artística ligada ao impressionismo (que versavam sobre a transição

conflituosa de uma forma de pintar renascentista para uma barroca), eram também, por extensão,

naturalmente apreciáveis ao se considerar o universo da arquitetura, inclusive a fase imediatamente

posterior à da Renascença – quando as construções não teriam ainda assumido plenamente todas

aquelas soluções inovadoras reconhecidas propriamente como barrocas. Na verdade, o autor estava

trazendo à tona a problemática da coincidência da atitude revolucionária dos criadores em relação às

mais diversas possibilidades de expressão nas artes visuais (seja arquitetura, pintura, ou escultura) por

ocasião do progresso das formas clássicas para as barrocas – apesar de a maior característica da arte

barroca brotar de um aspecto fatalmente conectado ao universo da pintura, e que seria sua atitude

compositiva de filiação abertamente pictórica.

É neste ponto que Wölfflin revelaria a base conceitual de seu juízo sobre a evolução das formas.

O Barroco poderia ser compreendido como um “estilo pictórico”, um estilo em que a impressão da

clareza e segurança das linhas compositivas teria sido substituída pela exposição de uma imagem onde

reinassem a incerteza e a dissolução da cor; um processo oposto ao do Classicismo, no qual as manchas

dos pigmentos se entrecruzariam para formar composições não mais comandadas pela existência

efetiva e explícita da forma, mas lideradas pela “aparência”, pela pura percepção subjetiva do objeto

plástico. Em arquitetura estes princípios deveriam ser apreendidos indiretamente, como se o edifício

fosse fruído como um quadro: pelo movimento das massas, pelas curvas e contracurvas, pela

diversidade e complexidade da dinâmica modenatura, pelos planos reentrantes e salientes, pelo rico e

contrastante jogo de luz e sombra, pela projeção ao infinito de suas formas – com todas estas soluções

plásticas, a apreciação da arquitetura deveria perseguir a exposição de uma imagem que parecesse

virtualmente diluir-se na atmosfera.

9 Ibidem, v. 1, p. 401. Tradução nossa.

10 WÖLFFLIN, Heinrich. Renascença e Barroco. Estudo sobre a essência do estilo Barroco e a sua origem na Itália. São

Paulo: Perspectiva, 1989. Versão para o português de Mary Amazonas Leite de Barros e Antonio Steffen.

11 Idem, p. 47-48.

Page 201: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

194

Não obstante, o conceito de Barroco como “estilo pictórico” seria desenvolvido, e abertamente

consolidado, na mais consagrada obra da maturidade de Wölfflin, lançada em 1915 e intitulada

Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: das problem der stilenwicklung in der neuren kunst12

. Ao contrário

de Renascença e Barroco, em Conceitos fundamentais da história da arte o autor utilizaria como

instrumento de análise todas as três grandes manifestações das artes visuais, dando mais ênfase, contudo,

ao universo da pintura. O fundamento de seu pensamento, que compreendia a arte através da avaliação

da sua estrutura compositiva imediatamente visiva, residiria na independência quase inevitável que o

autor capturava entre o tipo de visão desenvolvido pelos artistas nos diversos períodos da história da

arte – e que lhes imporia determinadas escolhas no universo da plástica – e o cenário cultural em que

aqueles artistas e aquelas obras estavam inseridos. Ou seja, Wölfflin se propunha a uma interpretação

da história da arte através da análise da evolução das suas formas de representação, em conflito com o

outro caminho que compreenderia a arte como resposta a condicionantes históricos, filosóficos,

espirituais. O crítico suíço acreditava que as artes visuais possuiriam leis fatalmente autônomas frente

ao contexto histórico, e estas leis contribuiriam para que elas, mesmo sendo produtos da sociedade e

dos indivíduos, não apresentassem necessariamente um processo evolutivo que coincidisse com as

transformações inevitáveis da coletividade: por isso contrapunha a arte como representação, à arte

como expressão.

Existiriam distintas formas de ver: uma ligada ao estilo linear, e outra ao estilo pictórico –

artifícios que marcariam mais que uma simples evolução independente das formas artísticas clássicas

para as barrocas, um processo de transformação da psicologia da visão, que deflagraria o esgotamento

do gosto pela percepção segura, clara, objetiva, em prol de uma “[...] apreensão do mundo como

imagem oscilante”13

. É justamente este processo que acabaria desvelando as cinco famosas categorias

que caracterizariam a evolução da percepção clássica para a barroca.14

A teoria da evolução progressiva das formas – a ideia de que as rígidas manifestações da arte

clássica, quando já excessivamente experimentadas, absorveriam um processo de esgotamento e

abririam o caminho para a busca de um sistema de representação oposto – acabaria deflagrando a

tendência de compreender o Barroco como uma categoria meta-histórica. Logo, Wölfflin, ao considerar

a produção artística do Quattrocento, do Cinquecento e do Seicento, e verificar que aquelas formas

passariam por um processo evolutivo balizado, respectivamente, por um período primitivo de

experimentação, um período de amadurecimento da beleza e da serenidade clássicas, e finalmente, uma

fase pictórica de total liberdade, concluiria que estava sendo desvendada uma ação cíclica que se

repetiria invariavelmente durante toda existência da civilização ocidental. O progresso das formas

clássicas às barrocas não apontaria uma ação datada, comprimida entre os séculos XV e XVII, e sim

uma constante histórica que ecoaria de tempos em tempos:

Partindo de considerações bastante genéricas, Jakob Burckhardt e

Dehio já haviam chegado a admitir a hipótese de uma periodicidade das

transformações formais na história da arquitetura. Também concluíram

que todo estilo do mundo ocidental possui tanto sua época clássica quanto

seu período barroco, contanto que se dê tempo para que ele desenvolva

12 WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos fundamentais da história da arte:o problema da evolução dos estilos na arte mais

recente. São Paulo: Martins Fontes, 1989. Tradução para o português de João Azenha Junior.

13 Ibidem, p. 15.

14 A evolução do linear ao pictórico – a principal de todas, e que carregava consigo a motivação essencial para o

estabelecimento das outras categorias de análise; a evolução do plano à profundidade; da forma fechada à forma aberta; da

pluralidade à unidade; e finalmente, a evolução da clareza absoluta à clareza relativa (ou obscuridade) do objeto. Ibidem, p.

254.

Page 202: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

195

todas as suas potencialidades. [...] A evolução, porém, apenas se

processará quando as formas já tiverem sido suficientemente manipuladas,

ou melhor, quando a imaginação já se tiver ocupado tão intensamente

delas, que agora lhe seja possível explorar as possibilidades barrocas.15

O Barroco como estilo atemporal: D’Ors

O defensor mais apaixonado e interessante da periodicidade cíclica do espírito barroco foi o

filósofo, escritor e crítico de arte catalão, Eugenio D’ors (1881-1954). Seu livro sobre o tema, lançado

originalmente em francês em 1935 e denominado Du Barroque16

, é fundamentalmente a compilação da

conferência que proferiu em uma das Décades (ou entretiens) de Pontigny (a de 1931), e que resultou

no ensaio que apareceu na publicação com o nome de La querelle du baroque à Pontigny, somado a

outros textos e aforismos escritos no decorrer dos primeiros anos do século XX17

. Através de um

discurso poético, mas profundamente erudito, o autor apresentava suas reflexões sobre o Barroco

novamente tratando-o como a oposição ao espírito clássico, mas ampliando sua existência para além

das manifestações artísticas, apreendendo-o como fenômeno cultural global, que periodicamente

contaminaria não só as artes, mas a política, as ciências, a religião, a filosofia; ou seja, o filósofo

compreendia que em certas épocas toda a dimensão humana estaria envolvida pelo impulso dinâmico,

disperso e transgressor daquele espírito.

Curiosamente, foi a experiência que absorveu em uma viagem a uma nação supostamente periférica

do continente europeu que despertou o autor para a problemática da periodicidade das eras barrocas. Ao

avaliar a arte e a arquitetura do lusitano estilo manuelino, e particularmente ao se deparar com um pormenor

do Convento de Cristo na cidade de Tomar em Portugal – a janela do Capítulo, concebida em 1510 pelo

mestre arquiteto Diogo de Arruda (nascido antes de 1490; morto em 1531) – D’ors acreditou ter encontrado

a gênese do espírito barroco moderno, o arquétipo morfológico da alma barroca, em uma obra edificada

quase 100 anos antes daquelas que seriam efetivamente reconhecidas como manifestações do estilo. Já em

Pontigny, usaria o exemplo de Tomar para rebater os juízos de muitos dos participantes que não

abandonavam a ideia de que o Barroco era um estilo ligado exclusivamente à produção artística dos séculos

XVII e XVIII. Ao mostrar uma fotografia da janela do Convento de Cristo (que muitos até então

desconheciam), ofereceu ao público uma análise do objeto plástico seguindo muitas das categorias

elaboradas por Wölfflin, além de outros princípios que estavam sendo acrescentados às análises modernas

sobre o Barroco. Segundo o relato do autor, a audiência ficou estupefata18

(ver Figuras 3-4).

15 Ibidem, p. 257.

16 D’ORS, Eugenio. Du Baroque. Paris: Éditions Gallimard, 1968. Esta versão francesa original viria a ter a tradução de

Madame Agathe Rouart-Valéry.

17 As Décadesde Pontigny eram reuniões de intelectuais europeus que aconteciam todo verão, após o ano de 1910, nas ruínas

da Abadia Cisterciense de Pontigny. A abadia havia sido comprada pouco antes pelo professor Paul Desjardins (1859-1940),

que a abriu para discussões diversas sobre o humano e o divino, num ambiente de tolerância incomum na Europa do segundo

quartel do século XX.

18 “A arma de guerra, o aríete atirado contra estas objeções foi a fotografia da famosa janela do convento de Tomar, que se

encontra perto de Lisboa. Ela foi imediatamente mostrada. Todos os caracteres requeridos pelo grupo de estudiosos para a

definição do Barroco se encontram reunidos, e precisamente de forma excessiva, nesta famosa janela, cuja imagem revelada aqui era só a imagem da campeã entre a rica produção manuelina, desabrochada na história lusitana, consequência figurativa

das grandes viagens oceânicas, das descobertas além-mar. Ao primeiro olhar dirigido para a janela de Tomar o espectador

reconhece todas estas características: uma tendência ao pitoresco que substitui a exigência construtiva própria do Classicismo;

o sentimento da profundidade, conseguida na arquitetura através de um impulso à terceira dimensão, sintoma tão claro quanto

decisivo; o dinamismo que substitui a preferência por uma aparência de estabilidade; as “formas que voam”; o uso cru dos

elementos morfológicos naturais; e sobretudo aquela disposição em direção àquilo que é teatral, luxuoso, disforme, tão enfática

que a sensibilidade menos exercitada logo a descobre no Barroco. Nem Borromini, nem Churriguera alguma vez superaram

esta janela de Tomar, nem mesmo por ocasião do pleno florescimento do Rococó.” Idem: p. 93-94. Tradução nossa.

Page 203: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

196

Como a alma barroca poderia estar contida, aprisionada nos séculos XVII e XVIII se sua

primeira e mais radical expressão no mundo moderno se encontrava em uma arquitetura cuja

concepção pressupunha um compromisso com o espaço gótico – como era o caso do estilo manuelino

em Portugal? Ou seja, o Manuelino era simplesmente a resposta nas artes a uma excitação cultural

causada pelo espírito panteísta e dionisíaco do Barroco, que retornava após sua última aparição na

época em que o Gótico enveredou para sua dissidência flamejante. Antes do estilo lusitano, outras

tantas ocasiões já haviam revelado a constante barroca: na verdade, Eugenio D’ors dividiria o “gênero”

barroco em nada menos que vinte e duas “espécies”, começando pelo primitivo Barocchus pristinus e

terminando com o contemporâneo Barocchus officinalis.

Ao início da década de 30, em sua conferência em Pontigny, o autor contribuiria decisivamente

para o combate à mais pertinente reviravolta deflagrada contra o juízo positivo que o fenômeno barroco

tinha arduamente conquistado. Esta reviravolta em prol do retorno à imagem pejorativa do Barroco foi

empreendida radicalmente pelo filósofo taliano Benedetto Croce (1866-1952) que havia lançado, dois

anos antes, o estudo clássico Storia dell’età barocca in Italia19

. (ver Figuras 3 e 4)

Benedetto Croce e a negação do barroco enquanto arte

Escrito entre 1924 e 1925, e publicado, parte a parte, na revista Critica entre 1924 e 1928, o

livro supracitado só foi disponibilizado integralmente ao público em 1929. Foi, sem dúvida, a primeira,

ou pelo menos, a mais significativa iniciativa desenvolvida até então que se propunha a perseguir, em

uma determinada nação, uma avaliação total do cenário histórico da era barroca. Croce compreendia o

Barroco como um fenômeno cultural, e não apenas um estilo artístico, um acontecimento fechado em

uma época específica – finais do século XVI e todo o XVII: uma época de profunda crise – crise moral,

religiosa, política, econômica, profunda crise institucional.

Para o autor, mesmo atingindo toda a natureza da civilização do período, a alma barroca se

manifestava mais explicitamente pela hipotética arte e pela suposta poesia que produzia, realizações

que não poderiam nunca ser entendidas senão como uma gradação do “feio artístico”, uma espécie de

deterioração da arte. Logo, a expressão “arte barroca” revelava um absoluto paradoxo, porque

simplesmente não seria possível a aceitação da existência de manifestações artísticas legítimas ligadas

àquela fase – mesmo que seus escritores, pintores, escultores e arquitetos fingissem todo o tempo

produzir arte e poesia.

Seja lá o que se pense sobre a etimologia da palavra, é certo que o conceito de “Barroco” se

formou na crítica da arte para assinalar a forma de mau gosto artístico que foi comum a grande parte da

arquitetura e, igualmente, da escultura e da pintura do Seicento; e que também se juntaria àquela

manifestação do “mau gosto” ou da “peste literária” ou do “delírio”, com a qual foi condenada a poesia

e a prosa predominantes no dito século, e que depois, no século XIX, adquiriu a denominação, que

ainda permanece, de “seiscentismo”. [...] Portanto, o Barroco é um tipo de feio artístico, e, como tal,

não é nada de artístico, antes, ao contrário, qualquer coisa diferente da arte, da qual dissimulou o

aspecto e o nome, e em seu lugar tentou introduzir-se e substituir-se.20

Para Croce, seria um equívoco considerar as obras barrocas, quaisquer que fossem, como

legítimas expressões artísticas, pois eram invariavelmente geradas em um contexto que revelaria que o

único objetivo da produção estética era o de alcançar a “maravilha” através do sentimento de estupor,

19 CROCE, Benedetto. Storia dell’età barocca in Italia. Milano: Adelphi Edizioni, 1993

20 Idem, p. 43-44. Tradução nossa.

Page 204: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

197

assombro, arrebatamento. Era o que assegurava o mais importante poeta italiano do período, Giovan

Battista Marino (1569-1625), quando dizia, “O fim do poeta é a maravilha / quem não sabe provocar o

estupor, que vá escovar cavalos”21

, palavras que escandalizavam abertamente Croce. A atitude do

Cavalier Marino mostrava para o autor que a suposta arte barroca se afastava categoricamente da

verdade poética: a arte e a poesia deveriam ser compostas pelo honesto exercício e pela apreciação da

beleza, pela sensação da serenidade, pelo real sentimentalismo; mas o Barroco se corrompeu em nome

da busca da sedução fácil, da conquista do fruidor a qualquer preço, da espetacularização das

expressões ilusionísticas – estratégias de envolvimento conseguidas através do encanto causado pela

excitação, pela oscilação das formas, pela teatralidade, pela tensão e expectativa.

As obras barrocas – que não queriam alcançar a poesia, mas suscitar o estupor – se revelariam

paradoxalmente frias, apesar da aparente agitação de suas imagens literárias e plásticas. Mesmo com a

indecorosa dramaticidade intensamente aflorada, com todo o delírio extravagante, o suspense, a tensão

e o calor gerados, mesmo com a sua declarada liberdade de expressão, gestos superficiais e vazios eram

desvelados, elaborados ardilosamente com o único e abominável escopo de convencer o apreciador a

ser servil a uma determinada causa – causa que aquelas manifestações apoiavam. Neste sentido, o

Barroco teria uma função exclusivamente utilitária, desígnio incompatível com o sentimento de

virtuosa contemplação – o compromisso com o simples prazer do espírito humano – que a arte deveria

acolher.

Considerações finais

É seguro que, mesmo antes do primeiro pós-guerra, praticamente nenhum crítico de renome se

furtaria da noção de que a arte barroca buscaria sempre provocar estupor, mesmo que usassem outro

termo ou expressão para denominar o mesmo sentido proclamado nesta palavra. Até nas teses de

Burckhardt, Wölfflin, D’ors, fica claro que não seria possível vislumbrar uma recusa a estas premissas.

A diferença é que, para a maioria dos historiadores da arte de alguma importância, de finais do século

XIX até os dias de hoje, este esforço em direção à maravilha não seria encarado como algo negativo, o

que demonstra como o filósofo italiano “nadava contra a corrente” – na verdade, talvez Croce seja o

último crítico de significância no panorama mundial a defender a tese da condição pejorativa do

Barroco.

Menos geral, e mais recente, foi a incorporação da ideia crociana de que as obras barrocas se

prestariam decisivamente a um fim utilitário, principalmente no que concerne à direção das massas.

Mas também para a crítica contemporânea a visão negativa daquela assertiva desaparece: ou a

afirmação é compreendida como uma realidade histórica a ser investigada, sem a construção de um

juízo de valor positivo ou negativo, ou a ideia da conquista e do convencimento pela arte é apresentada

como um dos mais importantes princípios da essencial e rica arte barroca, particularmente vinculados

ao seu impulso à persuasão e propaganda. Seja como for, o senso condenatório de Croce não teve

derivações determinantes, mas muito de sua metodologia de análise e muitos de seus conceitos

ganharam grande relevância para o desenvolvimento das atuais teorias que versam sobre o universo

barroco.

21 MARINO, Giovan Battista, apud GALUZZI, Francesco. Il Barocco. Roma: Newton & Compton Editori, 2005. Tradução

nossa.

Page 205: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

198

Figura 1: Roma. Abóbada da Igreja de San Carlo alle Quattro Fontane, edifício construído por

Francesco Borromini entre 1638 e 1641. A configuração espacial seria formada pela interpenetração de

pelo menos cinco estruturas volumétricas distintas – entre capelas, presbitério, coro, e a própria nave de

configuração elíptica. Nunca antes havia sido elaborado um interior tão complexo em uma extensão

espacial tão exígua. Fonte: Fotografia do autor, 2011.

Figura 2: Cúpula da Igreja de Sant’Ivo alla Sapienza, assentada ao fundo do pátio da antiga

Universidade de Roma. O complexo desenho do corpo da igreja, formado por elementos côncavos

expansivos em oposição a setores espaciais convexos, se transformaria, virtualmente, em uma perfeita

circunferência no óculo de entrada de luz da lanterna. Projetada e construída por Francesco Borromini

entre 1642 e 1650. Fonte: Fotografia do autor, 2007.

Page 206: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

199

Figura 3: Fachada ocidental manuelina da Igreja do Convento de Cristo, em Tomar, com destaque para

o óculo que se abriria para o coro e para a janela de Diogo de Arruda, que iluminaria o Capítulo. Fonte:

Fotografia do autor, 2012.

Page 207: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

200

Figura 4: Janela do Capítulo da Igreja do Convento de Cristo, em Tomar – concebida por Digo de

Arruda (nascido antes de 1490 e morto em 1531). Segundo D’ors (1945), a janela revelaria, em pleno

século XVI, a gênese do espírito barroco moderno – o arquétipo morfológico da alma barroca. Fonte:

Fotografia do autor, 2012.

Page 208: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

201

Tratados de arquitetura no século XVIII para a produção artística

barroca: O “Vinhola Português” do século XVIII

Architecture treated in the eighteenth century to the Baroque artistic production : The " Vinhola

Portuguese " of the eighteenth century

Marcos Tognon

Resumo: No século XVIII europeu já estava consolidado um dos mecanismos mais eficientes

de divulgação da produção artística, seja ela monumental, iconográfica ou técnica: o livro impresso,

ilustrado, de autoria, posturas e referências bem estabelecidas nas páginas em preto e branco que

circulavam, como volumes ou opúsculos, entre o velho e o novo continente. Mas não basta uma

constatação rápida da presença desses tratados nos mais distintos lugares e nos inventários de artistas e

instituições do Brasil colonial, ou uma aproximação, formal, de soluções similares e contemporâneas

entre obras de arte impressas e obras de arte efetivamente realizadas. É necessário entender, sobretudo,

as condições de "comunicação" desses tratados, de como repertórios formais, soluções de composição,

ideias gerais de monumentalidade e ritmo se estabelecem no meio impresso, no tratado de Arquitetura

sobretudo, e, desse arranjo, surgiria uma verdadeira "linguagem" composta por léxicos, sintaxes e,

evidentemente, muitas invenções capazes de serem referendadas por edifícios, retábulos, e pinturas de

falsa perspectiva na arte brasileira do século XVIII. Pretendemos assim apresentar uma análise dos

principais Tratados de Arquitetura publicados no século XVIII, especialmente as duas edições

portuguesas do Regola dele Cinque Ordini de Vignola, e sua importante contribuição para a

constituição de uma nova tradição da linguagem clássica cultuada desde o Renascimento no universo

ibero-americano.

Abstratc: In the eighteenth century European was already established one of the most efficient

mechanisms for dissemination of artistic production, whether monumental or iconographic technique:

the printed book, illustrated, written, well-established postures and references pages in black and white

that circulated as volumes or booklets, between the old and the new continent. But not just a quick

observation of the presence of these treaties in widely different places and in the inventories of artists

and institutions of colonial Brazil, or an approximation, formal, contemporary and similar solutions

between works of art and printed artwork actually performed. It is especially necessary to understand

the conditions of "communication" these treaties, as formal repertoires of solutions, composition,

general ideas of monumentality and rhythm are established in print, especially in the treaty of

Architecture, and this arrangement would come true "language" consisting of lexical, syntax and, of

course, many inventions capable of being ratified by buildings, altarpieces, paintings and false

perspective on the Brazilian art of the eighteenth century. We intend to present an analysis of the main

treaties of Architecture published in the eighteenth century, especially the two Portuguese editions of

his Regola delle Cinque Ordini, and its important contribution to the formation of a new tradition of

the cult classic language since the Renaissance in Ibero-American context.

Page 209: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

202

Introdução

Lisboa 1787:

A causa que me moveu a tomar este trabalho, não foi

somente a vontade e [o] desejo de servir alguns amigos,

que, ansiosos me pediram a tradução desse livro; mas

também o gosto, que tenho de o ver traduzido em nosso

idioma Português, para a comodidade daqueles que

precisam dele; como também o é para aqueles que

queiram aprender Arquitetura, que é necessária aos

pintores, carpinteiros e canteiros, e a todas aquelas

pessoas que ou pela necessidade das ocupações que

exercitam ou por curiosos que queiram ornar aprendam

essa Arte, os quais todos necessitam destas regras; e

como eu vejo que, em nosso país, há tanta falta de

comodidade para este fim, quis me expor a esta

tradução seguindo a opinião das demais nações da

Europa, que em quase todas essas [o livro de Vignola]

tem sido traduzido, e reimpresso muitas vezes como na

França, Itália, Alemanha, Castella, e em outras partes,

das quais eu não tenho notícias, servindo isso de maior

crédito, e glória, para o seu autor, por serem suas regras

ensinadas nas principais cidades da Europa [...]. 22

Coimbra 1787:

Entre as artes, que apesar do fervoroso zelo com que o

Senhor Rei D. José de gloriosa memória se empenhou

no restabelecimento das letras em Portugal, se não

viram de novo cultivadas, foi uma entre essas foi a

Arquitetura civil. A glória de restaurá-la estava

reservada para a nossa Augusta Soberana, que na sua

Capital acaba a pouco de instituir uma Academia onde

os peritos professores ensinam a mocidade portuguesa

os verdadeiros princípios da arte dos Vitrúvios, dos

Vinholas e dos Palladios. Mas com que mágoa

Ecelentíssimo Senhor, me vejo obrigado a confessar que

para esta mesma instrução se vai, até o presente em

Portugal, na necessidade de mendigar socorros

estrangeiros!

Quem acreditaria nas futuras idades, que no fim do

século décimo oitavo, quando as ciências, e as artes

parecem que chegaram na Europa ao seu último ponto

1 “Ao Leitor” de José Carlos Binheti, in Regra das cinco ordes de Architectura de Jacomo Barocio de Vinhola, traduzidas

do seu original em nosso idioma com hum acrescentamento de Geometria Pratica, e regras de Perspectiva de Fernanbdo

Galli Bibiena. Lisboa: José de Aquino Bulhões, 1787, p. i ; fizemos algumas adaptações em relação à redação original para

melhor compreensão. Todas as edições e tratados citados aqui se encontram no Arquivo Digital de Tratados de Arquitetura

Projeto CICOGNARA-UNICAMP, sob coordenação do autor desde 2002.

Page 210: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

203

de perfeição, uma das nações cultas, e das mais

engenhosas, não tinha um só livro de Arquitetura civil

capaz de servir de instrução à mocidade. Estas

considerações moveram q um zeloso compatriota a

escolher entre as obras elementares das nações

estrangeiras a que pareceu-lhe mais capaz de clareza

sobre essa questão, e gosto sobre o que é tratado.

Tomou o trabalho de vertê-la na língua portuguesa, e

acrescentar-lhe aqueles princípios preliminares que

julgou necessários, e observações de gosto, que muitos

anos de aplicação lhe mostraram ser indispensáveis para

o pronto atendimento dos iniciantes. 23

Após 225 anos da publicação original, em italiano, da Regola delli cinque ordini d´Architettura

de Giacomo Barozzio Vignola, em 1562, surgem as primeiras duas traduções para o português do

tratado mais bem sucedido na Europa , e para o espanto de qualquer estudioso, duas traduções no

mesmo ano entre os ambientes concorrentes de Lisboa e Coimbra.

São traduções realmente distintas, até mesmo em conteúdo em uma primeira vista: enquanto a

versão lisboeta acrescenta a “Geometria Prática e Regras de Perspectiva” às regras das cinco ordens,

assumindo outra publicação, desta vez póstuma, do Vignola, a edição de Coimbra se apresenta em um

volume de formato mais reduzido e centrado na explanação dos princípios geométricos euclidianos e

em referências da tradução francesa de D´Avilier, e com algumas pranchas a mais de exemplares da

arquitetura então contemporânea, quando não de soluções complexas de composição com as ordenas

arquitetônicas. Mas são diferenças gerais que merecerão atenção oportunamente, pois o que nos

interessa neste texto é de fato a introdução oficial de Vignola no contexto português, em livro impresso

ilustrado, que não somente ganha duas versões concorrentes em Portugal, mas aponta para novas

perspectivas da cultura arquitetônica até então muito centrada na reconstrução da capital do Reino, 32

anos após o cruel terremoto que aniquilaria grande parte dos monumentos representativos dos séculos

modernos.

É certo que até a tragédia de 1° de Novembro 1755 na capital da Corte, a nação portuguesa não

tinha minimamente se rivalizado com a Espanha em termos de publicações impressas de tratados de

Arquitetura: se em 1526 já temos as Medidas del Romano de Diego de Sagredo, em 1552 as traduções

dos livros III e IV de Serlio , em 1582 a versão do De Re Aedificatoria albertiniano , e o Vignola com

suas Regla de las cinco ordenes em 1593 , Portugal esperará até 1680 para ver impresso o primeiro

grande tratado na língua de Camões, o Methodo Lusitanico de Desenhar Fortificações das Praças

Regulares e Irregulares por Luis Serrão Pimentel. No século XVII e primeira metade do século XVIII

a vantagem espanhola em termos de profusão da cultura arquitetônica por meio impresso, e com

autores nacionais , será gigantesca frente aos poucos exemplares portugueses, restando a Manuel de

Azevedo Fortes o papel de grande tratado impresso , quase 60 anos antes das versões lusitanas de

Vignola.

O contexto português da cultura arquitetônica edificada entre os séculos XVI e XVIII não ficou

balizado por essa grande lacuna dos tratados impressos, e obras monumentais como o Mosteiro dos

2 Prefácio de Antonio Barneoud, in Regras das sinco ordens de Architectura segundo os princípios de Vignhola... Coimbra:

Real Imprensa da Universidade, 1787, p. 4-7; fizemos algumas adaptações em relação à redação original para melhor

compreensão.

Page 211: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

204

Jerônimos, o conjunto de São Vicente de Fora na Alfama ou mesmo o recém inaugurado Convento de

Mafra demonstravam a força das linguagens, das conquistas técnicas e da erudição de ilustres

estrangeiros conjugadas aos artistas nacionais.

O século XVIII português também fora o século da “arquitetura pombalina” na segunda metade

dessa centúria, especialmente as concepções técnicas do entramado ligniforme que passam a ser

propugnadas em outros contextos além da península, como no Brasil testemunham os prédios da praça

Tiradentes em Vila Rica ou os sobrados no bairro da Matriz em São Luiz do Paraitinga. Assim, os dois

“Vinholas portugueses” não acrescentavam muitas novidades em termos de repertório visual ou técnica

construtiva.

As edições anteriores da Regola delli cinque ordini até meados do século XVII se mantinham

próximas do volume original escrito por Vignola, acrescentando um ou outro parágrafo, ou somando às

vezes desenhos novos além das 29 pranchas de 1562, gerando por vezes controvérsias sobre o que de

fato indicava o arquiteto do Castelo Farnese; mas coube à edição em 4 idiomas de Amsterdam,

impressa em 1642 , a confirmação de uma postura editorial que será a marca das edições futuras dos

escritos de Vignola, com os longos comentários, as extensas explicações, os preâmbulos monumentais

dedicados à geometria ou a aspectos morais da boa construção, até a sua completa transformação em

um manual da moderna academia, eclético, no século XX.

As traduções portuguesas do Barozzio em 1787 sustentaram essa moderna postura editorial: se a

edição de Coimbra dedica 47 das 154 páginas para a “Princípios práticos de geometria que facilitam a

inteligência desta obra”, aquela contemporânea de Lisboa traz a “Perspectiva”, suas “Definições

necessárias” (p. 57), as instruções para os “Pintores de figuras” (p. 70) e a “Direção das sombras e das

luzes” (p. 85).

Mas as edições de Coimbra e Lisboa eram sem dúvida fundamentais para a disseminação

inédita, em material impresso e em língua portuguesa, de verdadeiros cânones para a cultura

arquitetônica e decorativa do século XVIII ibero-americano, e destacamos aqui duas dessas

contribuições: a afirmação de um repertório lexicográfico da arquitetura clássica, e, a indicação de um

método, de uma prática de pintura para tetos em perspectiva.

Léxico em Português

Vignola, no Regola original de 1562, apresentava cada elemento da composição das ordens

desenhadas em elevação, como os entablamentos, capitéis e pedestais, apenas “legendados” pela

indicação dos módulos ; em edições sucessivas do Regola, como aquela atribuída de 1563 já teremos

algumas nomenclaturas das modenaturas no rodapé das pranchas. De fato, o importante trabalho de

esclarecimento da terminologia da Arquitetura de matriz clássica em uma língua moderna se faz

exemplarmente com Sebastiano Serlio, em 1537 no Libro IV, na qual é associado aos desenhos

ilustrativos, sempre em elevação ortogonal técnica, em escala, o léxico para cada uma das modenaturas,

partes, peças e ornatos.

A nossa edição coimbrã das Regras das Sinco Ordens de Architectura traz duas pranchas que se

inspiraram nas edições posteriores, e muito editadas, ausentes original do Barozzio, apresentando a

ordem arquitetônica compósito completa (Estampa 1) e as modenaturas clássicas (Estampa 2). Na

primeira estampa temos, salvo engano, a primeira prancha impressa com terminologia em português

que nos explica a subdivisão compositiva do mais importante recurso da linguagem arquitetônica

instituída pelo Renascimento italiano, a ordem arquitetônica completa seguindo as trincas

Page 212: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

205

lexicográficas: pedestal, coluna e entablamento foram a ordem; o pedestal é formado por base, corpo e

cornija, a coluna por base, fuste e capitel, o entablamento por arquitrave, friso e cornija.

A estampa 2 traz as modenaturas clássicas, as partes compostas por essas e algumas derivações

: assim, o texto na página 55 das Regras de Coimbra nos aponta o “Filete” (ver Figura 1), a ‘Coroa”

como conjunto de acabamento da cornija do Entablamento (ver Figuras 2 e 3), os “Dois quartos

redondos” (ver Figuras 6 e 7), entre outros, sempre dispostos em perfil, com indicação construtiva

geométrica dos perímetros curvos.

Perspectiva Prática para Tetos

Quando Egnatio Danti publica em 1583 Le due Regole dela Prospettiva Pratica, uma edição

com as proposições de Vignola , já falecido naquela data, seguida de longos comentários explicativos

de um dos maiores estudiosos de Euclides no Renascimento italiano , a “ciência” da perspectiva já

estava plenamente desenvolvida no contexto europeu, cabendo aos tratadistas da segunda metade do

século XVI resolverem algumas anomalias que as regras e cânones da proporção, assim como a

aplicação dos teoremas geométricos Euclides, não confluíam para uma harmoniosa construção prática

de espaços a serem representados sobre alguns tipos de suportes bidimensionais . O maior desafio da

“prática” em perspectiva era justamente elaborar uma regra geométrica, de projeção ortogonal linear

sempre segundo Euclides, para representar em correta perspectiva ordens arquitetônicas e outros

ornatos sobre forros abobadados. Danti em seu comentário era assim cauteloso sobre o “Modo de pintar

as perspectivas nas abóbadas”:

Esta é certamente a mais difícil operação que possa fazer o Perspectivo, pois não se consegue

completamente executar isso com uma regra, dada a variedade e irregularidade das abóbadas, e até

agora nenhum, que eu saiba, conseguiu; mas com a ajuda da prática atingiremos o nosso intento.

Abóbadas irregulares de madeira configurando forros de grandes espaços eram recorrentes na

Arquitetura portuguesa desde o século XVI, e essa situação será quase que regra na produção do

fechamento superior de naves únicas nas edificações sacras brasileiras entre os séculos XVII e XIX.

Portanto, as soluções práticas para a pintura de “tectos em perspectiva” em Portugal, e particularmente

nossos futuros forros abobadados das Minas das últimas duas décadas do século XVIII, exigiam da

tradução lisboeta de Vignola uma demonstração construtiva convincente.(ver Figura 3)

Na edição de 1583 Egnatio Danti apresenta um “corte” muito abstrato da lateral da abóbada que

deve ser desenhado em escala, cujo perfil, e portanto plano de execução da futura pintura em

perspectiva, é formado pela linha tangente aos pontos A – L – B, sendo essa última “B” a base, o início

da curvatura do forro. Se procura nesse exercício representar “três colunas” dispostas em profundidade

longitudinal ao primeiro plano da abóbada, aqui no desenho apenas indicadas sumariamente por três

linhas e seus extremos entre base e capitel, sendo assim C-D, E-F, G-H; o observador é “P”. E assim

está composta a seção projetual, em desenho, para os respectivos lançamentos lineares do olhar direto

de “P” até a verdadeira grandeza das alturas das nossas “colunas”, cujas interseções no perfil do forro

abobadado geram N – L – I. Assim, se caminha para a representação das colunas em perspectiva, sendo

C-D para N-O, E-F para L-M, e G-H para I-K. Notar que os capitéis das projetadas colunas em

perspctiva, indicados por N – L – I vão resultar em cotas altimétricas distintas em relação à base “B”,

garantindo assim a simulação de espaço além da parede que se supõe encabeçada pelo mesmo ponto

“B”.

João Carlos Binheti, o tradutor da nossa edição de Lisboa, confirma que “para pôr em

perspectiva colunas com cimalhas, balaústres, e nichos, e outras coisas semelhantes vistas debaixo para

Page 213: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

206

cima” é necessário também desenhar “a planta real daquilo que se quer fazer em perspectiva na

Abobada”.(ver Figura 4)

O raciocínio do tradutor de Lisboa é o mesmo de Egnatio Danti no século XVI para as

projeções lineares originadas no observador “F”, sua ilustração é até mais figurativa com a elevação e

planta em escala dos elementos arquitetônicos a serem representados em perspectiva, vemos as colunas

completas com entablamento e pedestal, assim como o balaústre exemplar, coroado por um vaso de

flores, ou mesmo a grande cimalha que marca o início do forro em abóbada, mas boa parte do sistema

de projeção que origina no observador ideal está, em termos gráficos, anotada precariamente.

Precisamos assim do esquema de Danti para entender o sistema de projeção.

O que é novidade é a complexidade do projeto de falsa arquitetura traçado nessa ilustração:

Binheti, que assina graficamente com a sua autoria: temos o novo perímetro ilusionista do espaço da

abóbada na planta, destacando a necessidade de uma exata sintonia de locação entre a nave ou salão e a

monumental arquitetura clássica que produzirá a profundidade sobre as cabeças dos expectadores.

Notamos que surge uma linha A-E, justamente a altura máxima do forro em relação à cimalha

horizontal de base, e é o extremo superior desse eixo vertical que temos a convergência para a projeção

de todos os elementos da composição clássica ilusionista.

Os tratados de Vignola, em 2 séculos e por mais de 220 edições distintas, estabeleceram toda

uma cultura geométrica, matemática e arquitetônica, não privada de conflitos e tensões com as

manufaturas construtivas que, a cada monumento, deveriam provar sua eficiência e seus limites. As

traduções portuguesas, os volumes de 1787 vindos de Lisboa e Coimbra, não seriam também apenas

herdeiros desta tradição da cultura edificatória disseminada por meios impressos, mas certamente

estimularam artistas e arquitetos presentes na sede da Coroa e nas suas colônias. Resta-nos agora

debruçarmos sobre o patrimônio da tradição clássica no Brasil, documenta-lo rigorosamente em

desenhos e fotos, em medidas e materiais, para que possamos verificar se as “regras” e as “práticas”

venceram aqui nos trópicos!

Figuras 1: Estampa 1 do Regras das Sinco Ordens de Architectura (Coimbra, 1787), p. 179.

Page 214: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

207

Figura 2: Estampa 1 do Regras das Sinco Ordens de Architectura (Coimbra, 1787), p. 180.

Figura 3: Ilustração de Le Due Regole dela Prospettiva Pratica (Roma, 1583), p. 89.

Page 215: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

208

Figura 4: Ilustração de Regra das cinco ordes... (Lisboa, 1787), f. 14, est.44.

Page 216: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

209

A arquitetura religiosa e os ritos tridentinos na formação da

paisagem cultural de São João Del Rei: um olhar sobre o papel do

projeto inacabado do adro da igreja de São Francisco de São

João del-Rei como marco da dramatização do espaço sagrado

The religious architecture and Tridentine Rites in the construction of the cultural landscape of São João

Del-Rei: regarding the role of the unfinished churchyard design of São Francisco de São João del-Rei

as a sign of the dramatization of sacred space

André Guilherme Dornelles Dangelo

Vanessa Borges Brasileiro

Resumo: Traçar um panorama crítico sobre o sentido e a formação da paisagem cultural da

cidade de São João del Rei é nos dias atuais uma tarefa ainda incompleta, já que os estudos efetuados,

em sua maioria, dedicaram-se apenas a historiar isoladamente os monumentos tombados da cidade – a

Matriz de Nossa Senhora do Pilar, as igrejas de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora do Carmo,

as pontes da Cadeia e do Rosário, os Passos da Paixão e os chafarizes coloniais. Este artigo tem como

objetivo investigar a relação entre edifício e paisagem, bem como analisar criticamente as relações

urbanas e arquitetônicas que contribuíram e sedimentaram a paisagem da cidade e as práticas

ritualísticas ao longo de seus quase três séculos de história. O crescimento urbano de São João nos dois

primeiros séculos de ocupação seu se deu no sentido oposto ao córrego do Lenheiro e o parcelamento

dos lotes seguiu o padrão colonial português das frentes estreitas, principalmente até 1840. Esses lotes

alcançaram dimensões de amplas profundidades, eventualmente interrompidos por vias de servidão

para a saída dos excrementos e entrada dos cavalos. Seguindo os princípios urbanísticos coloniais,

constituídos por estratégias mais focadas na construção da dramaticidade da paisagem do que sob

regras rígidas que privilegiavam o rigor geométrico do traçado urbanismo, coube à arquitetura religiosa

em São João del Rei, como em tantas outras cidades mineiras do século XVIII, o papel de estruturação

da paisagem cultural da cidade, como também o da monumentalização possível da mesma.

Abstract: To draw a critical overview of the meaning and formation of the cultural landscape

of the city of São João del Rei is today still an incomplete task, since the studies performed, mostly,

devoted themselves to just recounting the fallen monuments of isolation of the city - the church of Our

Lady of Pilar, the churches of St. Francis of Assisi and Our Lady of Mount Carmel, bridges and Chain

Rosary, the Stations of the Cross and colonial fountains. This article aims to investigate the relationship

between building and landscape, as well as critically examine the urban and architectural relationships

that contributed and constituted the city landscape and ritual practices throughout its nearly three

centuries of history. The urban growth of St. John in the first two centuries of their occupation took

place in opposite direction to the stream of Lenheiro and the parceling of lots followed the Portuguese

colonial pattern of narrow fronts, especially until 1840. These lots have reached dimensions of large

depths, eventually stopped by means of servitude to the exit and entry of excrement of horses.

Following colonial urban concepts, consisting of more focused strategies to build the drama of the

landscape than under strict rules that favored the geometric rigor of the urbanistic design, was due to

the religious architecture in São João del Rei, as in so many other towns of Minas Gerais in the

eighteenth century, the role of structuring the cultural landscape of the city, as well as the possible

“monumentalization” of it.

Page 217: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

210

As características do processo de ocupação e os princípios arquitetônicos incorporados nas

construções seculares e monumentais a cidade foram tão significativas que incorporaram um espírito de

barroquização do espaço. Essas iniciativas, pautadas pela construção de um roteiro urbano, ainda que

em parte intuitivo e muito bem desenhado, abrigaram a maioria dos ritos externos da igreja

contrarreformista sanjoanense. Esses acontecimentos marcariam aquelas conjunturas, principalmente

pela manifestação criadora na área das artes vinculadas ao culto católico. A arquitetura civil e religiosa,

com a presença constante das capelas, passos, oratórios e cruzeiros, delimitou e imprimiu seu emblema

e valor na formação do espaço e da paisagem da cidade que se construiu ao longo de quase dois

séculos.

Traçar um panorama crítico sobre o sentido e a formação da paisagem cultural da cidade de São

João del-Rei é, ainda hoje, uma tarefa incompleta, já que os estudos efetuados em sua maioria,

dedicaram-se apenas a historiar isoladamente os monumentos tombados da cidade: a Matriz de Nossa

Senhora do Pilar; as igrejas de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora do Carmo; as pontes da

Cadeia e do Rosário; os Passos da Paixão e os chafarizes coloniais, sem buscar uma amarração crítica,

baseada na leitura da relação edifício e paisagem que trouxesse novas possibilidades de análise e

entendimento das relações urbanas e arquitetônicas que contribuíram e sedimentaram a paisagem da

cidade ao longo dos seus quase três séculos de história.

Baseado na documentação histórica, podemos ver que as primeiras impressões críticas sobre o

assentamento urbano de São João del-Rei estão ligadas aos viajantes que visitaram Minas durante o

século XIX. Desses, tanto Rugendas como o naturalista inglês Richard Burton, se encantaram com os

aspectos da estrutura paisagística da cidade, como vemos documentado numa conhecida aquarela feita

pelo primeiro em 1824 e na seguinte observação, feita pelo segundo, sobre a paisagem da cidade (ver

Figura 1):

Era meio-dia quando avistamos, num frêmito de prazer, lá muito

abaixo, o vale do Rio das Mortes. À nossa direita, elevavam-se a cerca de

seis milhas, as linhas da Serra de São José. À esquerda, estava São João

del-Rei, ostentando uma dúzia de igrejas e estendendo-se, como se fora

um lenço branco, sobre uma encosta irregular e severa.1

Mais tarde, ao descrever São João del-Rei em seu livro Em Minas (1893), Carlos de Laet

dividiu a cidade em dois bairros: São Francisco e Matriz, comunicados por três pontes; elogiou a

inteligência dos construtores, que deixaram um grande leito para o córrego, ainda que lhe tenha

parecido uma desproporção. Sem pretender, o jornalista descreveu uma das mais fortes imagens da

leitura do espaço da cidade.

Do ponto de vista da organização espacial urbana, podemos dizer que, acima de tudo, a mesma

foi condicionada em função da situação topográfica que, em virtude do acompanhamento do curso

natural do córrego/vale Lenheiro, forjou a longitudinalidade do assentamento 2. Deste modo, é fácil

percebermos como os arruamentos originais, que estruturam um dos principais “caminhos-tronco” que

definiam nos tempos antigos a entrada e a saída da cidade fundada por Antônio Garcia da Cunha por

volta de 1705, seguiam paralelos ao leito do rio: Rua Santo Antônio, Rua Direita, Prainha e Rua do

Barro-Vermelho. Nos dois primeiros dois séculos de ocupação, como era costume, a cidade voltou suas

1 BURTON, Richard. “Os cronistas viram e disseram”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São João del-Rei.

São João del-Rei, v. IV, p. 54-59, 1986.

2 VIEGAS, Augusto. Notícia de São João del-Rei. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1942.

Page 218: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

211

costas para córrego do lenheiro, local de desova das imundices da cidade colonial, e o parcelamento

dos lotes seguiu o padrão da cidade colonial portuguesa com frente estreita, principalmente até 1840, e

grandes profundidades, que eram interrompidas por vias de servidão para a saída dos excrementos e

entrada dos cavalos.

Em São João del-Rei conjuntos como do Largo da Câmara, do Largo do Rosário e Rua Santo

Antônio ainda conservam essas tipologias que, como observamos nos Arquivos do IPHAN no Rio de

Janeiro, também imperavam nos (hoje descaracterizados) logradouros como a antiga Prainha e Rua do

Barro e definiam o caminho tronco da formação do traçado urbano da cidade em direção ao Oeste que

ia dar no Arraial de Santa Rita do Rio-Abaixo, onde existiu a Fazenda do Pombal ou se ia, após a

travessia do Rio das Mortes em direção a Tiradentes, Prados e daí a Lagoa Dourada.

Foi somente no período republicano que a cidade, contaminada pela chegada do progresso da

Estrada de Ferro com suas leis higienistas vinculadas aos ideais da Ordem, Amor e Progresso do

positivismo que o Córrego do Lenheiro construiu uma nova relação com a morfologia urbana da

cidade, deixando de ser mero adereço utilitário urbano para assumir um papel de protagonista do novo

urbanismo da cidade. Recebeu, assim, o alinhamento do seu leito e outras pontes, que registram cada

momento histórico-econômico vivido pela cidade durante o século XX.

Essas ações, entretanto, ainda que modificadoras da organicidade do traçado original da cidade,

não intervieram significativamente na alteração do caráter geral da paisagem do centro histórico de São

João del-Rei sob aspectos mais significativos para a estruturação do espaço. Entretanto, varreram muito

do seu aspecto secular e ancião com a implantação pelas gestões administrativas a partir de 1889 –

primadas por uma cultura positivista que buscava nos planos de alinhar ruas e do desmonte de vários

arrimos e escadarias seculares (como a que existia na frente da igreja do Carmo, incompatíveis para

uma cidade que ao lado da tradição almejava a preparação para a cidade dos automóveis depois da

chegada do trem) – preparar-se para o progresso que chegava com a Estrada de Ferro.

Nesse quadro de evolução urbana e construção da paisagem, seguindo os princípios urbanísticos

do urbanismo colonial brasileiro que foram constituídos por estratégias mais focadas na construção da

dramaticidade da paisagem do que sob regras rígidas que privilegiavam o rigor geométrico do traçado

urbano, coube em São João del-Rei, como em tantas outras cidades mineiras do século XVIII,

principalmente à arquitetura religiosa o papel de estruturação da paisagem cultural da cidade, como

também o da monumentalização possível da mesma, já que a topografia mais linear do sítio e a

estrutura geológica plana do vale, não possibilitava a construção de uma dramaticidade que já nascia do

ambiente, como a verificada em Ouro Preto.

Sob essa perspectiva, como estratégia para atingir esses objetivos conceituais, a cidade acabou

incorporando o espírito da barroquização do espaço através da estratégia da construção de um roteiro

urbano, ainda que em parte intuitivo, muito bem desenhado para abrigar a maioria dos ritos externos da

igreja sanjoanense herdeira da secular Contra-Reforma, como procissões, atos de fé, razouras e atos

solenes do Senado da Câmara. Presentes no cotidiano do misticismo da sociedade barroca mineira que,

vivendo as dúvidas do homem de sua época – o dilema do espírito e da carne, o simbolismo empírico –

tais ritos marcariam seu tempo principalmente por sua manifestação criadora na área das artes

vinculadas ao culto católico contra-reformista, onde a arquitetura religiosa, com a presença constante

das capelas, passos, oratórios e cruzeiros, delimitou, e imprimiu sua digital na construção do espaço e

da paisagem da cidade que ia se construindo ao longo de quase dois séculos desses valores,

comemorados em 1913. As estratégias espaciais da relação de paisagem e ritos religiosos sanjoaneses

Page 219: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

212

entre as igrejas das Irmandades, Confrarias e Ordens Terceiras podem ser melhor percebidas no roteiro

elaborado pela arquiteta Márcia Araújo 3 durante sua pesquisa de doutorado, defendida em 2008.

Essa característica já tinha sido notada por Sylvio de Vasconcellos 4 que verificou em seus

estudos que, com o desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo colonial mineiro, a igreja mineira

teve uma preferência pelo desenvolvimento da gramática formal dos campanários em seus edifícios

religiosos, que a partir da segunda metade do século XVIII tornaram-se verdadeiros símbolos visuais

da paisagem da cidade coloniais, compondo com seus adros, largos e vielas, verdadeiros cenários do

prolongamentos de seus espaços internos para seus ritos externos como procissões, solenidades

fúnebres, coroações, propagando a fé religiosa católica aclamada em grande júbilo e festa popular.

Assim, o edifício religioso tornou-se em Minas, o signo e o reflexo de uma cultura arquitetônica

profundamente adaptada a uma especial paisagem, bastante responsável pelos avanços plásticos obtidos

por seus arquitetos e construtores ao longo da segunda metade do século XVIII a partir das

experiências de Ouro Preto e que, por essa característica, foi poeticamente registrada através dos

tempos em vários estudos e imagens construídas sobre a mineiridade por escritores como Alceu

Amoroso Lima e Sylvio de Vasconcellos e nas representações iconográficas de artistas como Tarsila do

Amaral, Carlos Bracher e, principalmente, Guignard.

Em poucas cidades esses valores foram incorporados com tanta continuidade e preservação

como na cultura sanjoanese que, amante da tecnologia na virada do século XIX para o XX, nunca

acreditou que o progresso que ela tanto almejava prejudicaria a manutenção das tradições barrocas que

ela tanto amava, regida pelo toque de suas orquestras centenárias e pela voz dos seus amados sinos.

Particularmente, quando refletimos sobre essas particularidades na formação da arquitetura e da

cultura do lugar na cidade de São João del-Rei, podemos verificar que aqui, como em outras cidades do

período, a força da Igreja como símbolo arquitetônico da imagem da cidade, no sentido que nos

apresentam Cullen 5, Lynch

6 e Rossi

7, teve uma especial demarcação a partir da estrutura formal do

sítio, mas também da construção dos ritos que, como mostra a documentação, tiraram partido da

estruturação formal já existente e traçada para valorizar a dramaticidade das solenidades. Estratégia,

aliás, comum ao pensamento Barroco 8.

Assim, quando vemos a formação simbólica em cruz latina dos templos religiosos em São João

del-Rei com a Matriz polarizando o centro, vemos por contraste a criação de um estado de espírito

focado no rito barroco em uma paisagem a princípio aberta e não barroca, sendo seus efeitos

dramáticos construídos de uma maneira bem mais simples do que em locais como Ouro Preto ou

Salvador, mas que tem um funcionamento perfeito com os artifícios lúdicos utilizados como a música,

o dobre dos sinos e os cheiros do culto como o incenso e o rosmaninho.

3 ARAÚJO, Márcia Maria Pereira de. Ambiência religiosa e preservação do patrimônio material das cidades: as procissões

da semana santa na antiga Rua Direita de São João Del Rei. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de

Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Rio de Janeiro. 4 VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento - residências. São Paulo: Perspectiva, 1977.

(Coleção Debates).

5 CULLEN, Gordon. Paisagem urbana. Lisboa: Edições 70, 1983.

6 LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Lisboa: Edições 70, 1988.

7 ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

8 BAETA, Rodrigo Espinha. O Barroco, a Arquitetura e a Cidade nos séculos XVII e XVIII. Salvador: Editora EDUFBA,

2010.

Page 220: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

213

Por outro lado, do ponto de vista da mentalidade, verificamos claramente que a proposta de

construção de um estado de espírito da festa barroca ajudou a forjar outros componentes do espaço

delineado pelo cenário mítico-religioso barroco composto por Passos, Cruzeiros e Oratórios, que

delimitam e relembram a cada instante a religiosidade da formação da paisagem ali sedimentada.

Para melhor entendermos esses movimentos de peculiaridade e construção da monumentalidade

religiosa na paisagem de São João del-Rei, basta acompanharmos ainda hoje as solenidades da

Quaresma, marcadas principalmente pelo luto de grandes cortejos humanos que revelavam o espírito

místico-religioso da formação cultural da cidade. Nessas ocasiões, ainda podemos ver e ouvir vozes de

outras eras, o dobre dos sinos, que se tornam arautos da sua própria existência, narrando a cada

momento, ao crente, da sua casa no edifício religioso, a construção da trama urbana e arquitetônica da

cidade, estabelecida a partir da apropriação religiosa, mas também profana em outras datas, do espaço

da manifestação dos ritos coletivos, numa apropriação revestida de uma catálise antropológico-cultural

que personaliza e transforma a cultura do lugar.

Com um olhar mais sensível, também é possível ver como a arquitetura e a cultura do lugar

estreitaram seus laços, como se fossem companheiras de jornada. É como se as igrejas tivessem o poder

de marcar hierarquicamente, mais uma vez, do ponto de vista espiritual, o panorama urbano da cidade

com suas torres. E é como se estas tivessem o poder de recriar um limite de espacialização lúdico, que

norteasse essa cultura acumulada na memória da comunidade por quase trezentos anos. Neste sentido,

podemos dizer que a relação e o significado entre a arquitetura e o espaço urbano nestas manifestações

da cultura barroca em São João del-Rei, na realidade, se misturam, construindo um marco simbólico

para a construção desse ritual.

Dentro desse espírito, é importante olhar com mais atenção, ainda quando falamos em

arquitetura religiosa e paisagem cultural da cidade de São João del-Rei, para a conformação

monumental do atual Largo de São Francisco. Em nossa visão, há todo um sentido especial para a

compreensão das estratégias espaciais e arquitetônicas para a monumentalização, já comentadas, que

naquele importante trecho do espaço urbano do centro histórico podem ser vistas com mais clareza e

vitalidade a partir das leituras históricas da formação desse monumento, onde as lições e o espírito

desse “barroquismo tardio” ainda se mostram válidas. Na mentalidade da construção urbana e

paisagística da cidade, ainda por volta de 1878, a Ordem Terceira de São Francisco decidiu, ao invés de

terminar o douramento dos altares da nave, que estavam preparados à base de tabatinga e cola desde

1860 – numa atitude muito influenciada pelo novo espírito neoclássico que dominava a arte nos

interiores da igreja, desde grandes reformas da Matriz do Pilar, realizadas entre 1820-1845 –, realizar

um maciço investimento de recursos para empreender os trabalhos da construção do adro, o que teve

grande impacto para terminar de monumentalizar a igreja.

Essa ação acabou completada com o plantio das 16 palmeiras imperiais no final do século XIX

e com o posterior desenho paisagístico em forma de lira por volta de 1930, que deu o toque final na

construção de um cenário privilegiado e de grande qualidade arquitetônica e paisagística, tanto para os

ritos cerimoniais que envolvem a igreja de São Francisco dentro do mundo dos ritos da fé contra-

reformista em São João del-Rei, como ponto de referência cultural da cidade.

Sobre esse acontecimento arquitetônico e paisagístico de espírito barroco tardio, a verdade é

que a perspectiva aqui colocada, até pouco tempo, não podia ser bem percebida, pois faltava

documentação iconográfica ligada à igreja antes da construção do adro. Entretanto, com a recente

descoberta de uma imagem de 1878 dessa igreja sem o adro no Arquivo Público Mineiro, a estratégia

Page 221: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

214

da construção se mostrou óbvia e necessária e a qualidade do projeto e da execução se mostrou claro

em toda a sua grandeza.

A análise cuidadosa dessa antiga (nova) imagem mostra a igreja ainda acessada por uma

medíocre escadaria de pedra e cercada lateralmente por ruínas de antigas casas e um minúsculo

chafariz construído em 1822, que impedem a monumentalização da igreja, que parece claramente sem a

força devida no meio daquela desordem e desestruturação de escala. (ver Figura 2)

Sobre essa obra, cujo anônimo autor tem certamente um amplo entendimento arquitetônico

sobre o seu papel e sua relação tanto com a igreja como com a nova conformação da paisagem lindeira,

poucas informações existem nos arquivos na Ordem de São Francisco. Sabemos hoje que o projeto foi

contratado no Rio de Janeiro com o canteiro José Moreira da Silva em 1871, que sub-empreitou a obra

ao também Mestre Canteiro português Gabriel Pereira de Amorim. Os trabalhos foram executados

entre 1871 a 1881, sendo que os balaústres em pedra de lioz, vindos de Lisboa, foram assentados a

partir de 1880. O restante da cantaria seguiu o padrão do arenito esverdeado utilizado na construção da

igreja, oriundos da Serra da Candonga, perto de São João del-Rei. No período de 1885 a 1890, ainda se

fez um último acréscimo à obra do adro, já sob a influência dos padrões do Ecletismo que invadiam a

cidade com a chegada da Estrada de Ferro Oeste de Minas, e incluiu-se o gradil fronteiriço composto

de peças importadas de ferro fundido, fixado sobre uma base de cantaria trabalhada e entre pilares

executados sobre a mesma cantaria do adro e da igreja.

A ação intelectual desse projeto, no entanto, deixa muito ainda para se especular. Inicialmente

porque o risco do adro seguiu muito de perto a projeção em planta do frontispício da igreja e seus

detalhes construtivos, principalmente os das colunas das torres, que o tornaram uma obra até mais

tardo-barroca do que a própria igreja, já que a sinuosidade que devia estar presente no frontispício do

projeto original (e que foi deslocada para a fachada lateral na modificação do projeto pelo arquiteto e

construtor Francisco de Lima Cerqueira) foi utilizada no desenho do adro, na posição correta, prevista

pelo desenho original do Aleijadinho. Por outro lado, é nítida a monumentalização e valorização de

alguns pedestais (pelo menos 10) que parecem preparados para receber peças esculturais, talvez

influenciados pelo projeto do adro de Congonhas, aliás com quem a estruturação de níveis da planta

tem muitas afinidades. (ver Figura 3)

Diante dessas evidências, acreditamos que, se intenção do arquiteto não fosse criar bases para

um conjunto de esculturas, o aumento dimensional desses balaústres não teria nenhum sentido e

encareceria uma obra já bastante dispendiosa para a Ordem de São Francisco. Diante dessa leitura fica

a pergunta: teria sido esse belíssimo projeto previsto pelos arquitetos originais da igreja, Antônio

Francisco Lisboa ou Francisco de Lima Cerqueira? Será que os arquitetos do Neoclassicismo em São

João del-Rei, como Venâncio José do Espirito Santo, Joaquim José da Natividade, Candido José da

Silva ou mesmo o tiradentino Manuel Vitor de Jesus, teriam a formação necessária para fazer essa

adição com o talento que ela mostra? Ou seria a obra apenas fruto do sentido de coerência estética e

estilística dos canteiros portugueses que vieram do Rio de Janeiro para construí-la? São mistérios ainda

insolúveis sem maior documentação. No entanto, podemos afirmar, perante a perspectiva da análise

crítica possível sobre essa ação arquitetônica, que a imagem da igreja e do adro hoje – sem as 10

esculturas dos santos franciscanos – já tem a virtude de ser uma das obras mais monumentais do

Barroco Mineiro. Com a presença desses, certamente seria um dos maiores momentos da arte tardo-

barroca em Minas Gerais na sua vertente mais tardia, já que a forma e movimento do adro é superior ao

de Congonhas, e ampliado pelo fato do pano de fundo dessa articulação arquitetônica ser uma das

igrejas mais monumentais e belas de Minas, ao contrário do Conjunto de Congonhas. Assim sendo,

Page 222: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

215

como diria o mestre Germain Bazin 9, a não finalização desse projeto poderá ter privado a cultura do

país de uma das obras mais importantes do Barroco Brasileiro. (ver Figura 4)

Assim, cada vez mais nos parece fazer sentido frente ao tempo e a percepção do espírito das

cidades mineiras coloniais, o papel da arquitetura religiosa não só do ponto de vista arquitetônico e

urbanístico, mas como parte de sistema religioso, que através dos seus ritos, dinamiza ainda mais esses

espaços, trabalhando com uma componente lúdica, da qual fazem parte os sons e os ritos vinculados a

uma paisagem sonora, que ainda faz do centro histórico de São João del-Rei, a par de toda a sua

descaraterização como conjunto paisagístico, um lugar diferencial, onde a palavras refletidas pelo

Mestre Lucio Costa quando ainda andava por Diamantina naquela distante década de 20 do século

passado fazem ainda mais sentido: “Vendo aquelas casas, aquelas igrejas, de surpresa em surpresa, a

gente como se encontra, fica contente, feliz, e se lembra de coisas esquecidas, de coisas que a gente

nunca soube, mas que estavam lá, dentro de nós.” 10

9 BAZIN, Germain. Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1956. 2v.

10 COSTA, Lucio. Lucio Costa – registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

Page 223: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

216

Figura 1 – Vista Parcial do Centro Histórico de São João del- Rei em 1915 – Fonte: Arquivo André

Belo/ UFSJ – SJDR

Figura 2 –Largo e Igreja de São Francisco de Assis em São João del Rei em 1871 e 2010. – Fonte:

Arquivo André Dangelo.

Page 224: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

217

Figura 3 – Adro da Igreja de São Francisco de Assis em São João del Rei ( 2010). Fonte: Arquivo

André Dangelo.

Figura 4 – Imagem do adro da Igreja de São Francisco de Assis em São João del-Rei e planta do Adro

dos Profetas em Congonhas. Fonte: Arquivo André Dangelo.

Page 225: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

218

Rio Grande de São Pedro: uma Província e suas Torres

Rio Grande de São Pedro: a Province and its Towers

Paula Ramos

Resumo: Região de ocupação tardia, o Rio Grande do Sul preserva apenas sete igrejas luso-

brasileiras, erigidas entre os séculos XVIII e o princípio do XIX. Caracterizadas pela austeridade e

robustez, essas construções foram projetadas por alguns dos mais destacados engenheiros-militares do

período. O artigo apresenta um breve histórico desses edifícios, apontando suas particularidades e

introduzindo aspectos acerca de sua preservação.

Abstract: The Rio Grande do Sul is a region of late occupation and preserves only seven Luso-

Brazilian churches erected between the eighteenth and the early nineteenth century. These buildings are

characterized by austerity and robustness and were designed by some of the most renowned military

engineers of the period. The article presents a brief history of these buildings, pointing out their

peculiarities and introducing aspects of their preservation.

Comedidas na ornamentação e pragmáticas no desenho arquitetônico, as igrejas do período

colonial no Rio Grande do Sul receberam, ao longo dos anos, pouca atenção por parte dos historiadores

da arte e da arquitetura.1 Raros são os estudos dedicados às catorze construções religiosas erguidas ao

longo do século XVIII, das quais sobrevivem sete, muitas das quais descaracterizadas por intervenções

de diversas ordens.2 Aparentemente, o motivo desse desinteresse reside na economia formal dos

templos, que desencorajaria uma abordagem mais entusiasmada. Todavia, parece-nos que justamente

tal característica deveria ser investigada. Afinal, além de expressarem aspectos do processo de

povoamento pelos portugueses, esses edifícios guardam outra importante singularidade: foram

projetados por alguns dos mais destacados engenheiros-militares do período. Não estamos diante,

portanto, de construções ligadas a ordens religiosas, estruturas conventuais ou a irmandades, mas de

construções surgidas, na sua grande maioria, junto a vilarejos e a fortalezas militares, e que guardam

expressiva relação técnica e formal com o aparato de defesa dos portugueses. Por outro lado,

diferentemente do que se associa a um “modelo de arquitetura religiosa” setecentista no Brasil, ou seja,

ornamentado e ao gosto do Barroco e do Rococó, as igrejas sulinas são regidas pela funcionalidade,

1 Entre os parcos textos sobre o assunto, destacam-se:

FERREIRA, Athos Damasceno. Artes Plásticas no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora Globo, 1971.

MACEDO, Francisco Riopardense de. Rio Pardo – A Arquitetura fala da História. Porto Alegre: Editora Sulina, 1972.

WEIMER, Günter. A Arquitetura. Série Síntese Rio-Grandense. Porto Alegre: Editora da Universidade, 1992.

WEIMER, Günter (Org). A Arquitetura no Rio Grande do Sul. Série Documenta – 15. Porto Alegre: Editora Mercado

Aberto, 1983. 2 Ao todo, foram construídos catorze templos ao longo da segunda metade do século XVIII; outros dois foram iniciados nos primeiros anos do XIX. Desse conjunto, apenas sete permanecem. Tudo indica que nada sobrou das igrejas de Santo

Antônio da Patrulha (freguesia de 1763), no município homônimo; de Nossa Senhora da Conceição do Arroio, na atual

Osório (freguesia de 1773); e de Nossa Senhora de Oliveira (freguesia de 1768), em Vacaria. A igreja de Nossa Senhora da

Conceição de Estreito (freguesia de 1765), lugarejo entre Mostardas e São José do Norte, foi tomada pelas dunas; a de São

Luiz (freguesia de 1773), em Mostardas, e a de Nossa Senhora da Aldeia dos Anjos (freguesia de 1773), em Gravataí, foram

largamente transformadas após a Revolução Farroupilha. Em Porto Alegre, a igreja em honra a Nossa Senhora Madre de

Deus (freguesia de 1772) foi demolida na década de 1920 para dar lugar à construção da Catedral Metropolitana, assim

como a de Nossa Senhora do Rosário (1817–1827), colocada abaixo nos anos 1950.

Page 226: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

219

austeridade exterior, em que poucas vezes a cantaria comparece, bem como, internamente, pela falta de

ambição na talha. Acerca disso, o pesquisador Günter Weimer afirma:

Como região de ocupação tardia, numa fronteira em constante mudança e sob

permanente ameaça de invasões e guerra, [o Rio Grande do Sul] não poderia

apresentar obras com a mesma qualidade dos centros açucareiros ou auríferos.

Isso, porém, não desmerece as [igrejas] aqui produzidas. Ao contrário, hoje nos faz

indagar como foi possível que, sob condições tão diversas, pudessem ser produzidas

obras de tal qualidade.3

No âmbito arquitetônico, a qualidade apontada por Weimer tem a assinatura de nomes como José

Fernandes Pinto Alpoim (1700–1765), José Custódio de Sá e Faria (1710–1792), Manoel Vieira Leão

(1727–1803) e Francisco João Roscio (1733–1805). Segundo o arquiteto e professor universitário

Maturino da Luz, a presença de tão gabaritados engenheiros-militares atuando no Sul demonstra a

preocupação da Coroa com a região: “Portugal deu importância ao Rio Grande do Sul, investiu nesse

território, e isso se comprova pelo fato de ter enviado esses profissionais”.4

Alpoim, Sá e Faria e Vieira Leão vieram acompanhando o governador do Rio de Janeiro, António

Gomes Freire de Andrade (1685–1763), posteriormente aclamado Conde de Bobadela, por ocasião de

sua visita à Capitania em 1752, na qualidade de comissário d’El Rei para a demarcação dos limites

fixados pelo Tratado de Madri (1750). Eles integravam, junto com outros engenheiros, a Expedição

Científico-Demarcatória do Sul. A esses profissionais coube não apenas assentar fronteiras, como

edificar fortalezas, propor traçados urbanísticos e projetar edifícios de caráter militar, civil e religioso.

Como nos lembra Beatriz Bueno, há um Brasil que desponta pelo trabalho dos engenheiros-militares, e

esse Brasil é o “[...] além-Tordesilhas, dotado de uma rede de caminhos, capelas, freguesias, vilas,

cidades e fortificações, que funcionavam como as chaves de um território cuja produção resultou de

enorme investimento estratégico, desenhado pela Coroa portuguesa”.5 As igrejas luso-brasileiras

localizadas no Rio Grande do Sul constituem, justamente, exemplares dessa investida.6

As primeiras “matrizes”

Com exceção das ruínas remanescentes da experiência jesuítico-guarani, no Noroeste do Rio

Grande do Sul, a Catedral de São Pedro, na cidade litorânea de Rio Grande, é o templo mais antigo do

Estado. A igreja surgiu em substituição à ermida precária que ficava junto ao Forte Jesus Maria José e

que teria sido construída entre 1737 e 1740, a partir das orientações de José da Silva Paes (1679–1760),

fundador de Rio Grande e primeiro militar português a se envolver com os processos de demarcação de

terras na área mais meridional da colônia.

Em 1752, sensibilizado por uma carta do então vigário de Rio Grande, Pe. Manoel Francisco da

Silva, Gomes Freire de Andrade, de passagem pela região, mandou construir um novo templo, iniciado

em 1754 e inaugurado um ano depois. O feito aparece registrado em uma placa de mármore, fixada

sobre a portada do edifício, na qual os nomes de Gomes Freire de Andrade e do rei português de então,

D. José I, lançam-se à eternidade. A inscrição testemunha um aspecto importante da atividade dos

3 WEIMER, Günter. A Arquitetura. Série Síntese Rio-Grandense. Porto Alegre: Editora da Universidade, 1992, p. 17. 4 Em entrevista à autora, em maio de 2010. 5 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Desenho e Desígnio: o Brasil dos Engenheiros Militares (1500–1822). São Paulo:

Editora da Universidade de São Paulo; Fapesp, 2011, p. 327. 6 O presente artigo parte de um dossiê produzido para a revista de cultura Aplauso, em 2010. Reunindo revisão bibliográfica

e estudo in loco dos templos comentados, tem como principal objetivo divulgar esse patrimônio, ainda pouco conhecido.

Page 227: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

220

engenheiros-militares: “[...] dar à Coroa a medida do seu Império e materializar nas Conquistas

Ultramarinas a presença de um rei ausente; tanto quanto qualquer arma de fogo, foram esses ‘desenhos-

desígnios’ eficientes instrumentos de uma ação colonizadora”.7

A sobriedade que rege o frontispício está no projeto de Vieira Leão, tributário ao gosto do

chamado estilo chão.8 No documento, além do desenho espartano, são observados detalhes

importantes, como o rigor geométrico na relação da fachada com as torres. A planta também revela que

o projeto foi levemente alterado durante a execução, levada a cabo, ao que tudo indica, por Pinto

Alpoim.9 (ver Figura 1)

A fachada contínua é coroada por um frontão triangular ladeado por pilastras toscanas que

conformam as torres. Enquanto a torre leste abriga sinos, a oeste exibe um relógio, instalado em 1848.10

Sobre a portada em gnaisse, a já referida placa em mármore, indicando os responsáveis pela edificação

do templo e, ao lado, uma outra inscrição informa que foi naquele espaço que Joaquim Marques Lisboa

(1807–1897), o Marquês de Tamandaré, Patrono da Marinha de Guerra do Brasil, recebeu os “santos

óleos”. Além dele, outros personagens ilustres têm seus nomes ligados ao templo, como o polêmico

caudilho militar Rafael Pinto Bandeira (1740–1795), cujos restos mortais encontram-se ali

preservados.11

Construída numa região de economia rudimentar e permanentemente preocupada em assegurar as

instáveis fronteiras, a antiga Igreja Matriz de São Pedro foi tombada pelo IPHAN em 1938. E embora

bem preservada, a agora Catedral encontra-se sufocada pelos prédios vizinhos, que simplesmente

ignoram o plano original da praça, bem como as relações estabelecidas entre os edifícios, a partir de

seu principal monumento, a própria São Pedro. Nesse panorama, é compreensível a pouca atenção que

os habitantes da cidade parecem dedicar ao templo, ainda mais em vista de sua silenciosa presença.

Em 1763, Pedro de Cevallos (1715–1778), então Governador da Província de Buenos Aires,

tomou Rio Grande, forçando tropas e a comunidade civil a se retirar em direção ao norte. A presença

espanhola no território português se estendeu até 1776 e, nesse período, diversos foram os embates

entre os exércitos das coroas ibéricas. Com isso, restou à população rio-grandina recuar para áreas mais

protegidas, como a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Viamão, criada em setembro de 1747

e que, com a invasão espanhola, passou a acolher a governança da região, funcionando como sede

administrativa até 1773, quando Porto Alegre se tornou a capital.

7 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Desenho e Desígnio: o Brasil dos Engenheiros Militares (1500–1822). Op. cit. p.

328. 8 O que se conhece do projeto arquitetônico encontra-se publicado em: BARRETO, Abeillard. Bibliografia Sul-

Riograndense. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1973. 9 Um dos mais ilustres engenheiros do período, Alpoim traz em seu currículo, entre outros, o projeto para o Palácio dos

Governadores, em Vila Rica (atual Ouro Preto) e a Casa dos Governadores do Rio de Janeiro. Também lhe é atribuído o

traçado da cidade de Mariana. Sobre sua produção no Brasil, ver: BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Desenho e

Desígnio: o Brasil dos Engenheiros Militares (1500–1822). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Fapesp, 2011. 10

O modelo do relógio em funcionamento, entretanto, é mais moderno. 11 Foi Pinto Bandeira, “Cavaleiro Professor da Ordem de Cristo, Brigadeiro da Legião de Cavalaria Ligeira deste Continente

do Rio Grande e nele Comandante Geral” quem, em 1792, iniciou a construção de uma capela contígua à Igreja de Rio

Grande, que seria dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Dois anos depois, muito doente e vendo-se impossibilitado de

terminar a obra, doou o terreno e as benfeitorias nele realizadas à Ordem Terceira de São Francisco de Assis, que a concluiu

em 1814. A capela já foi usada para a realização de cerimônias litúrgicas e, desativada das funções religiosas, também

abrigou a redação e as oficinas tipográficas do semanário católico Cruzeiro do Sul. Hoje, acolhe a Coleção Sacra do Museu

da Cidade de Rio Grande, idealizada por Dom Frederico Didonet, primeiro bispo diocesano local.

Page 228: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

221

Na época, o Brigadeiro José Custódio de Sá e Faria estava à frente do governo da Capitania do

Rio Grande de São Pedro (1764–1769). Foi ele quem ordenou a construção de uma nova igreja para a

comunidade12

, projetando-a, nos dizeres de Francisco Riopardense de Macedo (1921–2007), “com a

majestade de um templo e a envergadura de uma fortaleza”.13

Surgia, assim, a Igreja Matriz de Nossa

Senhora da Conceição, relíquia da arquitetura setecentista no Estado, iniciada em 1766 e concluída em

1769. Em passagem por Viamão em 1820 e impressionado com a grandiosidade do edifício, o

naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire (1779–1859) assim se manifestou: “Depois de São Paulo,

ainda não conheci outra igual a essa. Possui duas torres, sendo bem conservada, muito limpa, clara e

ornamentada com gosto”. E conclui: “Pelas igrejas do Brasil, pode-se aferir o quanto seria o brasileiro

capaz, se sua instrução fosse mais cuidada e se tivesse alguns bons modelos para orientar-se”.14

Na fachada tripartida, chamam a atenção, no primeiro nível, a imponente porta em madeira,

guarnecida por colunas ornamentais; no segundo, as janelas do coro e o óculo quadrifólio e, no terceiro,

o frontispício recortado, intervenção do século XIX. O corpo da construção é ladeado por duas sineiras

que, ultrapassando a largura da nave e erigidas de modo maciço, conferem à igreja o indisfarçável

aspecto de fortificação.

O interior de nave única e reduzidos adornos uma vez mais atesta a severidade das edificações do

período. O diferencial fica por conta dos imponentes retábulos laterais, executados por Francisco da

Costa Sene15

, que assumiria outras empreitadas em igrejas sulinas.

Para o arquiteto e pesquisador Julio Curtis, trata-se do mais importante monumento da arquitetura

religiosa luso-brasileira no Rio Grande do Sul. (ver Figura 2)

Documento vivo da nossa formação e expressão plástica do nosso apego à

terra, traduz, na sua massa enorme e pouco vazada, a intenção de cumprir, também,

uma função temporal. A nossa presença como povo na história foi toda marcada por

lutas e careceu sempre de construções sólidas e locais seguros.16

Descaracterizadas, impróprias e... uma surpresa

Parte significativa da ocupação civil do território sul-rio-grandense coube aos açorianos, que

chegaram ao Estado a partir da década de 1740. Muitos foram direcionados a Rio Grande, no litoral sul,

enquanto dezenas permaneceram na foz do Jacuí, no Porto dos Casais, futura Porto Alegre. Dali

começaram o povoamento no sentido Leste-Centro, ficando com as áreas de mata ribeirinha junto aos

atuais vales do Jacuí e do Taquari. Essas não interessavam aos militares e funcionários da

administração local, já detentores de vastas estâncias.

A irradiação açoriana ao longo, principalmente, do Rio Jacuí, foi o motor para o surgimento de

vilarejos como Triunfo, Santo Amaro e Rio Pardo, cidades que durante décadas viveram do rio e que 12 Além de suas várias edificações em território brasileiro, como a Igreja da Santa Cruz dos Militares (1780–1811), no Rio

de Janeiro, Sá e Faria também trabalhou para a Coroa Espanhola, projetando, entre outros, a Catedral de Montevidéu, no Uruguai. No Rio Grande do Sul, são seus o plano urbanístico da vila de Taquari, incluindo os projetos do forte e da Matriz,

além da citada e exuberante Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Viamão. 13 MACEDO, Francisco Riopardense de. Arquitetura Luso-Brasileira. In: WEIMER, Günter (Org). A Arquitetura no Rio

Grande do Sul. Série Documenta – 15. Porto Alegre: Editora Mercado Aberto, 1983, p. 72. 14 SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem ao Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro Editor, 1987, p. 25. 15 Infelizmente, desconhecem-se dados biográficos acerca desse importante entalhador e mestre de obras. 16 CURTIS, Júlio Nicolau Barros de. Vivências com a Arquitetura Tradicional no Brasil. Porto Alegre: Editora UniRitter,

2003, p. 86.

Page 229: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

222

serviram de ponto de transbordo. Nessas áreas, os ilhéus se dedicaram à criação de animais e à

agricultura, sobretudo ao cultivo de trigo, o que os levou a inserir um elemento novo na paisagem: a

azenha, ou seja, o moinho à água. É justamente nesses vales que encontramos algumas das mais

significativas e vetustas igrejas sulinas, duas delas, no entanto, dramaticamente marcadas por

interferências arquitetônicas e estéticas de várias ordens.

A mais antiga fica em Triunfo, a 75 quilômetros de Porto Alegre. Apesar de sua curiosa

volumetria, que confere ao corpo da capela-mor e da sacristia uma metragem semelhante à da nave, a

Igreja do Senhor Bom Jesus do Triunfo ainda guarda certa elegância, projetando-se imponente em

direção ao Rio Jacuí. No seu interior, todavia, encontramos um lamentável exemplo de

descaracterização. O piso, os retábulos laterais e até mesmo o retábulo-mor encontram-se

completamente modificados. Do teto pendem lustres que não dialogam com a arquitetura original do

templo e, das imagens em madeira que ali poderiam ser encontradas em um passado não muito remoto,

resta apenas a do próprio Bom Jesus do Triunfo, que, com seu olhar melancólico, parece lamentar as

transformações impostas à sua casa. Inclusive o nicho reservado à imagem do padroeiro ecoa

precariedade: ao invés do retábulo em madeira, encontramos uma guarnição em isopor.

O fato é que as alterações paulatinas do templo foram-lhe tirando as características notórias e

essenciais. E como raros são os documentos textuais e, principalmente, iconográficos sobre o assunto,

pesquisá-lo é como percorrer uma superfície movediça. Há cerca de 40 anos, Athos Damasceno

Ferreira (1900–1975) já alertava acerca da urgência de se realizar investigações junto às igrejas

coloniais no Rio Grande do Sul, justamente em vista dessas bruscas transformações.

Se esse estudo tiver de ser feito, convém que não se perca tempo, pois são

conhecidas as frequentes reformas que nossas igrejas sofrem (sofrem é a

palavra exata...) – reformas que as mutilam e desfiguram precisamente no que

possuem de mais valioso, como seus altares e outras peças de escultura em

madeira, que se desmontam e removem, inclusive preciosas imagens, volta e

meia desalojadas de seus pedestais, sem o menor escrúpulo.17

Essa é a situação vivenciada na Matriz de Triunfo. Uma das ingerências mais dramáticas é a

presença de uma “gruta embutida” na parede direita da nave. Com sua coloração esverdeada e

cintilante, o nicho traz as imagens em gesso de Nossa Senhora de Lourdes e da pequena Bernadette

Soubirous que, em 1858, teria tido a visão da Virgem Maria no interior da França, em Lourdes. Trata-

se de uma intervenção do século XX que descaracteriza sensivelmente o templo.

Entre os poucos artefatos históricos remanescentes, está a pia batismal em pedra, datada de 1783.

Foi nela que o General Bento Gonçalves da Silva (1788–1847), um dos líderes da Revolução

Farroupilha, recebeu o batismo no dia 19 de outubro de 1788. Além da pia, o elemento melhor

preservado reside na fachada do edifício, cuja construção, iniciada em 1754, levou muitos anos para ser

efetivada. Enquanto a nave e a torre esquerda foram entregues em 1765, a torre direita somente foi

concluída em 1872. O motivo principal da demora: falta de recursos. As datas de cada etapa

construtiva, segundo Athos Damasceno Ferreira, estão nas próprias torres, porém embaixo de várias

camadas de tinta.

17 FERREIRA, Athos Damasceno. Artes Plásticas no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora Globo, 1971, p. 33.

Page 230: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

223

A poucos quilômetros de Triunfo está Taquari, criada como freguesia em 13 de maio de 1765.

Seu plano urbanístico inicial e a Igreja Matriz foram projetados por Sá e Faria, sendo que as obras

relacionadas ao templo se iniciaram de modo parcimonioso em janeiro de 1768. Naquele ano, em carta

ao Conde de Azambuja, Sá e Faria dizia: “[...] desejando principiar a igreja, só conseguiria tirar as

madeiras para ela, não dispondo de meios para as ferramentas, os pregos e os paramentos que [...] não

haviam chegado, nem o restante, apesar de já haverem transcorrido mais de dois anos”. Na mesma

carta, acrescentou que apenas recebera a Imagem de São José, “[...] cuja invocação pusera na igreja em

memória de Nosso Augusto Soberano”.18

As obras ganharam corpo entre 1772 e 1787. Pouco tempo depois, em 1799, veio a troca do teto

e, cem anos mais tarde, em 1899, um segundo momento de transformação, com a inserção da torre

sineira, que ganharia, no início do século XX, um relógio.

No seu projeto original, a Igreja de São José é sóbria. A fachada não apresenta quaisquer ornatos,

e uma única porta dá acesso ao interior da nave. Internamente, o templo deveria ser marcado pelos

trabalhos em talha, feitos, ao que tudo indica, pelo já citado Francisco da Costa Sene. Mas os retábulos

e altares não estão mais ali, pelo menos não em seu conjunto, restando unicamente o retábulo-mor.19

Sobre o que era o interior da igreja, Athos Damasceno Ferreira resgata parte de uma monografia sobre

o município de Taquari, escrita por Otavio Augusto de Faria em 1913, que assim o descreveu:

Ao fundo, em majestoso entrelaçamento de entalhaduras, ergue-se o

suntuoso altar-mor, onde São José ocupa o centro, ladeando-o pela esquerda o

glorioso Arcanjo São Miguel e, pela direita, São Francisco de Paula. Além do

altar-mor, há mais quatro laterais, dispostos a dois por lado, ornando de um

modo belíssimo o interior do templo.20

A igreja conta, também ela, com uma “gruta” junto à parede direita, homenageando Nossa

Senhora de Lourdes. Mesmo recurso verificado em Triunfo, porém com tratamento mais dramático e

grandiloquente: aqui, pendem do teto gigantescos “estalactites” de cimento...

Uma terceira construção, em honra a Nossa Senhora do Rosário, foi erguida em Rio Pardo, na

região central do Estado. Com seus pouco mais de 37 mil habitantes, a cidade bucólica e empobrecida

deixa entrever, por meio dos casarios remanescentes, o esplendor de outrora. Nevrálgico entreposto

comercial, base militar e centro de propagação da cultura lusa, Rio Pardo era a sede administrativa de

uma vila cujos limites se prolongavam por mais de 156 mil quilômetros quadrados. Tal dimensão

corresponde a quase metade do território sul-rio-grandense, englobando cerca de 300 municípios ao Sul

e ao Oeste.

18 Apud FERREIRA, Athos Damasceno. Artes Plásticas no Rio Grande do Sul. Op. cit., 1971, p. 31. 19 Uma pequena fotografia reproduzida no livro O Rio Grande do Sul, de Alfredo da Costa, dá-nos a dimensão do que era o

interior do templo, atualmente bastante modificado. Pela imagem, pode-se perceber que, junto ao arco cruzeiro, havia dois

imponentes retábulos, sobre os quais se desconhece o paradeiro. In: COSTA, Alfredo da. O Rio Grande do Sul. Porto

Alegre: Livraria do Globo, 1922. 20

Apud FERREIRA, Athos Damasceno. Artes Plásticas no Rio Grande do Sul. Op. cit., 1971, p. 33. O mesmo Ferreira

comenta, acerca das drásticas transformações implantadas no edifício: “Fotografias de várias épocas atestam e documentam essas

deploráveis reformas, mandadas executar por pessoas destituídas não só da mais ligeira noção de arte, como do mínimo senso de

responsabilidade. No caso da Igreja de São José, e para não falar senão dos altares, dois deles já foram desmontados, sendo seus

lugares preenchidos por duas capelinhas de discutível feição gótica, que destoam inteiramente de sua decoração geral, de estilo

barroco, sobrecarregado, não há dúvida, mas portador de autenticidade irrecusável. Também o altar-mor foi atingido, não apenas

em alguns ornatos, mas ainda na imagem de São José [...], dali deslocada para a sacristia e substituída por outra imagem de gesso,

de produção em série.”

Page 231: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

224

Em 1752, o general Gomes Freire de Andrade esteve na região, liderando um grupo de soldados,

muitos dos quais ligados ao Regimento dos Dragões, uma espécie de batalhão de elite da Coroa

Portuguesa, que permaneceu na localidade até 1823. Ali iniciaram as obras da Fortaleza de Jesus Maria

José, junto à qual, desde 1753, funcionava uma ermida.21

Mais tarde, em área externa ao fortim, foi

construída uma capela dedicada a Santo Ângelo.22

O desenvolvimento paulatino da região, bem como sua posição geográfica estratégica, levaram à

criação, em 8 de maio de 1769, da Freguesia de Nossa Senhora do Rio Pardo. Dois anos depois, era

estabelecida a Comarca Eclesiástica, tendo como vigário o Pe. Manoel da Costa Mata. Foi ele quem

coordenou as obras do templo em honra à Nossa Senhora do Rosário, inaugurado em 3 de outubro de

1779, com a presença do governador José Marcelino de Figueiredo (1735–1814). Esse edifício, assaz

pequeno, serviu de base à atual e majestosa Igreja do Rosário, cuja construção foi iniciada em 1801. No

entanto, a concepção arquitetônica original, de autoria do engenheiro-militar Francisco João Roscio

(1733–1805), nunca chegou a ser plenamente executada.

Roscio, que foi governador da Capitania de Rio Grande de São Pedro entre 1801 e 1803, também

assina os riscos da Capela de São Francisco de Assis, contígua à Igreja de São Pedro, em Rio Grande, e

da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, de Cachoeira do Sul, que já passou por tantas e tão

profundas modificações que hoje é difícil identificar o que teria permanecido do desenho inicial. Na

verdade, algo semelhante se verifica na Matriz rio-pardense. Durante a sua dilatada feitura, atravessada

por vários conflitos, entre eles a própria Revolução Farroupilha (1835–1845), o pragmatismo e a

austeridade foram colocados de lado, emergindo, em seu lugar, dimensões e linhas vultosas, idealizadas

pelo engenheiro alemão Johann Martin Buff (1800–1880). Segundo Athos Damasceno Ferreira, foi

Buff quem, em 1847, encaminhou uma solicitação de auxílio financeiro à Assembléia Provincial,

visando finalizar o edifício. As verbas garantiram a revestidura das paredes, o alceamento do frontão

triangular e, pelo menos, a construção de uma das torres, na qual seriam fixados os sinos em 1855 e,

dois anos depois, um relógio. Mantendo a morosidade, a segunda torre foi erguida em 1885, quando as

pinturas internas, a cabo dos italianos Vicente Prato e Serafino Corso, foram dadas por concluídas.23

No Vale do Jacuí, apenas a Igreja Matriz do município de Santo Amaro surpreende

positivamente. Com suas pouco mais de duas dezenas de ruas e população local que não ultrapassa os

mil habitantes, Santo Amaro manteve-se como foi criada: uma vila. Em 1998, o IPHAN tombou a

praça e 14 prédios do entorno com a denominação de Conjunto Histórico da Vila de Santo Amaro do

Sul. Contudo, não são apenas as edificações remanescentes, de porta-e-janela, muitas das quais

obedecendo ao modelo conhecido como “casa-em-fita”, que chamam a atenção no vilarinho. O traçado

urbano também se impõe.

Era característica do trabalho dos engenheiros-militares portugueses a criação de uma ampla

praça retangular, na qual despontaria, em um dos lados menores, a igreja. É essa a configuração ainda

presente em Santo Amaro, cujo plano urbanístico, traçado em 1774 pelo Capitão Alexandre José

Montanha,24

é o único no Estado a preservar as características coloniais da ocupação portuguesa. Tal

21 Devido à simplicidade e ao aspecto rudimentar, a construção foi chamada, na época, de tranqueira. Entretanto, apesar de

rústica, jamais foi vencida ou ultrapassada, mesmo durante o período de 1763 a 1776, quando os espanhóis permaneceram

em território português. Esse fato lhe valeu a alcunha de Tranqueira Invicta, título até hoje proferido com orgulho pelos

habitantes da região. 22 Cf. MACEDO, Francisco Riopardense de. Rio Pardo – A Arquitetura fala da História. Porto Alegre: Editora Sulina, 1972. 23 Desconhecem-se dados biográficos acerca dos dois artistas. 24 Desconhecem-se dados biográficos e mesmo datas de nascimento e morte desse engenheiro-militar.

Page 232: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

225

arranjo valoriza, na elevação e remate da praça, a construção mais grandiosa da vila: a igreja,

provavelmente desenhada pelo mesmo Capitão Montanha.(ver Figura 3)

A aparência suntuosa do edifício decorre, fundamentalmente, de sua larga frontaria, com

predomínio das linhas horizontais sobre as verticais. Na composição da fachada, distinguem-se três

corpos: um, central, é a fachada da igreja em si; os outros dois, laterais, são as sineiras maciças que,

amplas, remetem ao modelo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Viamão. Entretanto, ao

contrário dessa última, em Santo Amaro há uma altivez graciosa, resultado da ornamentação nada

excessiva e de viés popular. Em sua aparência torneada, os coruchéus impõem sutil majestade às falsas

torres. O que prepondera são as linhas sinuosas, no coroamento das aberturas e, sobretudo, no frontão

com rebordo curvo, formando uma cimalha saliente com três níveis de molduras. São elas que

conferem graça e airosidade ao conjunto.

Em Porto Alegre, exemplares da transição

Na capital do Rio Grande do Sul, os dois únicos templos iniciados antes do alvorecer do Império

não resistiram às fúrias do século XX: a Igreja Matriz Nossa Senhora Madre de Deus, datada de 1780 e

cujo comprimento, segundo Saint-Hilaire, não tinha “mais que 40 passos”, cedeu espaço, na década de

1920, à paulatina construção da Catedral Metropolitana; já a antiga Igreja de Nossa Senhora do

Rosário, erguida entre 1817 e 1827, também foi colocada abaixo em 1951 sob a alegação de que se

achava em vias de ruir. Hoje, as mais antigas construções religiosas na capital são as igrejas de Nossa

Senhora das Dores e de Nossa Senhora da Conceição, exemplares da arquitetura religiosa de transição

no Estado, entre a herança colonial lusa e as novas influências artísticas, e ambas com talhas de João do

Couto e Silva (?–1883). (ver Figura 4)

Das duas, a “das Dores” é a de história mais peculiar e antiga. Nascida a partir do empenho de

leigos da Irmandade da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora das Dores, teve a pedra

fundamental assentada em 2 de fevereiro de 1807, entre as ruas do “Cotovelo” (atual Riachuelo) e da

“Praia” (atual Andradas), na região central da cidade. Dois anos depois, foi iniciada a construção e, em

1813, feito o translado da imagem da santa para a Capela-Mor do novo prédio, cujas obras se

estenderiam por pelo menos 90 anos. No imaginário popular, o tempo dilatado de execução ficou

associado a uma maldição rogada por um escravo de nome Josino que, antes de ser morto acusado de

roubar materiais do canteiro de obras, teria dito ao seu patrão que ele jamais veria as torres da igreja

prontas. Realidade ou ficção, o fato é que a carência de recursos, os contratempos climáticos, o escasso

preparo técnico dos mestres encarregados de executar as plantas e os conflitos no seio da Irmandade

foram postergando a construção e convidando os diversos profissionais envolvidos a intervir no

projeto. O resultado, como não poderia deixar de ser, é uma arquitetura eclética, que se manifesta de

modo inequívoco na frontaria, remetendo ora a elementos de viés neoclássico, ora a formas neogóticas,

em voga durante o século XIX.

Destacando-se na paisagem devido à elevação do terreno e à larga escadaria, a fachada foi

concebida em 1899 pelo alemão Julius Weise. Segundo Günter Weimer, naquele momento Weise era,

“[...] disparadamente, o arquiteto mais importante da cidade [...], com cerca de 50 projetos

destacados”.25

Ainda segundo o pesquisador, ele teria executado os serviços gratuitamente,

possibilitando que o templo fosse dado por concluído em 1903.

25 WEIMER, Günter. Arquitetos e construtores no Rio Grande do Sul 1892 – 1945. Santa Maria: Editora UFSM, 2004, p.

187.

Page 233: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

226

Se a igreja “das Dores” levou quase um século para ser finalizada, incorporando à fachada e

mesmo ao interior tal temporalidade, a da “Conceição” foi levada a “pleno contento”26

por seu

idealizador, João do Couto e Silva, que fez questão de fixar seu nome, em letras garrafais, na entrada da

nave, sob a área do coro. Sinal dos tempos? De certo modo, o fato de um criador identificar seu

trabalho de modo tão enfático sinaliza, entre outros, uma mudança quanto ao reconhecimento do

próprio estatuto do artista. “E devemos lembrar que o Rio Grande do Sul da época já era, em sua

estrutura e mentalidade, diferente”, salienta o pesquisador Júlio Curtis.27

Curtis, que já percorreu todas

as regiões do Brasil documentando e analisando sua arquitetura tradicional, reconhece que pouco se

fala dessas construções sulinas, pois os especialistas costumam se fixar nos exemplares mais

exuberantes, como as igrejas mineiras, cariocas ou pernambucanas. Entretanto, salienta: “Não importa

que sejam comedidas; elas são nossas e precisam ser preservadas. Elas representam bem a simplicidade

e a austeridade que marcaram um longo período de nossa história”.

O presente artigo, resgatando aspectos e personagens dessa história, busca justamente isso:

subsidiar reflexões acerca desse ainda pouco conhecido patrimônio.

26 Cf. FERREIRA, Athos Damasceno. Artes Plásticas no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora Globo, 1971. 27 Em entrevista à autora, em maio de 2010.

Page 234: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

227

FIGURA 1: Catedral de São Pedro, em Rio Grande (RS, Brasil), 1754–1755, com projeto de Vieira

Leão.

Fotografia de Ricardo Calovi (2010)

FIGURA 2: Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Viamão (RS, Brasil), 1766–1769, com projeto

de José Custódio de Sá e Faria e talha de Francisco da Costa Sene.

Fotografias de Ricardo Calovi (2009)

Page 235: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

228

FIGURA 3: Igreja de Santo Amaro: delicada e de viés popular. Fotografia de Ricardo Calovi (2010)

FIGURA 4: Igreja de Nossa Senhora das Dores (1809–1903) e de Nossa Senhora da Conceição (1851–

1858): em Porto Alegre, a transição.

Fotografias de Ricardo Calovi (2010)

Page 236: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

229

Arte, ciência e magia: manipulando o espaço no século XVI1

Art, science and magic: manipulating space in the sixteenth century

Fumikazu Saito

Resumo: Em linhas gerais, podemos distinguir na noção própria de espaço três camadas: o

espaço geométrico (abstrato), o espaço físico (concreto) e o espaço fisiológico (perceptivo) que pode

ser ainda diferenciado em espaço visual, auditivo, tátil, gustativo etc. Essas camadas, que não são

idênticas, inter-relacionaram-se de diferentes maneiras nos séculos XVI e XVII para definir o espaço

da perspectiva linear. O espaço fisiológico, isto é, visual, certamente teve papel importante no

desenvolvimento da perspectiva, mas não por estar "entre" (ou "a meio caminho de") uma noção

abstrata e concreta de espaço. Embora a perspectiva linear tenha se originado nos estudos de óptica, ela

não seguiu as normas da visio (visão), mas construiu um novo campo de visibilidade, com regras

próprias, na convergência dessas três camadas. Análises específicas, pautadas em tendências

historiográficas atualizadas em história da ciência, têm apresentado indícios de que parte desse

processo esteve relacionado à reorganização da experiência e dos hábitos visuais, bem como à proposta

da magia natural em manipular o olhar por meio de diferentes recursos. Manifestado na tensão entre

ciência (scientia) e arte (ars), a magia natural propôs conhecer a natureza por meios extraordinários,

por vezes constrangendo-a, para que ela revelasse seus segredos. No que diz respeito ao espaço da

experiência visual, a magia natural buscou distorcê-lo para poder dominá-lo e apreendê-lo em seu

aspecto mais essencial. Tendo isso em vista, este trabalho procura apontar para alguns desses indícios

em que arte, ciência e magia se imbricavam numa complexa rede de relações para codificar o espaço de

visibilidade perspéctica.

Abstract: We can generally distinguish in the very conception of space three layers:

geometrical space (abstract), physical space (concrete) and physiological space (perceptual) that can be

further distinguished into visual, audible, tactual, tasting space etc. These layers, which are not

identical, interrelated in different ways in sixteenth and seventeenth centuries to define the space of

linear perspective. The physiological space (i.e, visual), certainly played an important role in the

development of perspective. However, this space could not be considered between (or a "halfway") an

abstract and a concrete spaces. Although the origins of linear perspective could be tracked in studies of

optics, perspective did not follow the rules of visio (sight). Rather, it built a new field of visibility by

stating its own rules in the intersection of these three coatings. Specific analyzes guided by current

historiography trends in the history of science have shown that part of this process was associated to

the reorganization of the visual experience and other habits related to vision as long with the proposal

of natural magic to manipulate visual perception by means of different resources. As we considered in

other place, natural magic was a type of knowledge that was manifested in the tension between science

and art. The aim of magic was to make nature reveal its secrets by extraordinary means. In this way,

magic distorted the visual experience in order to master space and grasp it in it most essential aspect.

Regarding this, this paper seeks to point out some historical evidences of a complex network in which

art, science and magic were involved to codify the space of visibility concerning perspective.

1 APOIO: CNPq

Page 237: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

230

Introdução

Estudos que buscam aproximar arte e ciência comumente abordam o tema da perspectiva linear

associando-a ao desenvolvimento da arte pictórica e a outros aspectos ligados à óptica e às matemáticas

entre os séculos XIV e XVII.2 Sem dúvidas, a codificação do espaço perspéctico teve por base estudos

de óptica, notoriamente, a Óptica de Euclides, que forneceu os elementos essenciais para geometrizar o

espaço visual.3 Entretanto, outros aspectos, que não foram essencialmente matemáticos e físicos,

também estimularam as reflexões e as discussões sobre a representação tridimensional do espaço num

plano. Esses aspectos ajudam a compreender porque razão a perspectiva linear, embora tenha se

originado nos estudos de óptica, não seguiu as normas da visio (visão), mas construiu um novo campo

de visibilidade com regras próprias4. Assim, longe de ser abstração do espaço físico (da experiência

contingente e e "real"), o espaço em perspectiva é, na realidade, outro espaço, manifestado pela

representação de diferentes objetos, criando uma ilusão óptica tridimensional, que foi assimilada pelo

espaço geométrico somente no século XVII5.

Desse modo, neste trabalho, propomos revisitar o processo da codificação do espaço

perspéctico procurando ampliar o escopo de análise para além das relações entre óptica, matemática e

arte. Análises específicas, pautadas em tendências historiográficas atualizadas em história da ciência6,

têm apresentado indícios de que parte desse processo esteve também relacionado à reorganização da

experiência e dos hábitos visuais, bem como à proposta da magia natural em manipular o olhar por

meio de diferentes recursos.

2 A lista é bastante longa, portanto, selecionamos alguns estudos. WHITE, J. Developments in Renaissance Perspective: I.

Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, v. 12, p. 58-79, 1949; idem. Developments in Renaissance Perspective: II.

Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, v. 14, p. 42-69, 1951; EDGERTON, S. Y. The heritage of Giotto's

geometry: art and science on the eve of the scientific revolution. Ithaca: Cornell University Press, 1991; idem, The

Renaissance Rediscovery of Linear Perspective. New York: Basic Books, 1975; idem. The Mirror, the Window, and the

Telescope: How Renaissance Linear Perspective Changed Our Vision of the Universe. Ithaca: Cornell University Press,

2009; KEMP, M. Immagine e verità: per una storia dei rapporti tra arte e scienza. Milano: Il Saggiatore, 1999; idem. The

Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat. New Haven; London: Yale University Press,

1990; VELTMAN, K. H. Perspective, Anamorphosis and Vision. Marburger Jahrbuch, v. 21, p. 93-117, 1986. 3 SAITO, F. Geometria e Óptica no século XVI: a percepção do espaço na perspectiva euclidiana. Educação Matemática

Pesquisa, v. 10, n. 2, p. 386-416, 2008.

4 SAITO, F. O telescópio na magia natural de Giambattista della Porta. São Paulo: Ed. Livraria da Física; Educ; FAPESP,

2011. p. 160-172.

5 Vide: SAITO, F. O espaço nas origens da ciência moderna e a sua representação geométrica segundo a perspectiva

naturalis e artificialis. IN: Anais do 14 Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia. Belo Horizonte, 8-11 de

outubro de 2014 [no prelo]; e idem. Um estudo preliminar sobre a noção de espaço geométrico no século XVI: Della nuova

geometria de Francesco Patrizi da Cherso [em preparação]. A perspectiva linear só se tornou uma disciplina matemática no

século XVII. Foi Guidobaldo del Monte que, em De perspectiva libri six, a transformou numa área de conhecimento

essencialmente geométrica. Vide: DEL MONTE, G. Guidubaldi è Marchionibus Montis Perspectivae libri sex. Pisa:

Hieronymum Concordima, 1600. Estudos a esse respeito podem ser consultados em: ROCCASECCA, P. Dalla Prospettiva

Pratica Alla Prospettiva Matematica. IN: MELLO, M. M. (org.). Ars, Techné, Technica: A fundamentação teórica e cultural da perpectiva. Belo Horizonte: Argumentum, 2009. p. 125-136; e LORBER, M. Magia naturalis: visione e prospettiva: dalle

teorizzazioni quatrocentesche al trattato del Cigoli. IN: La prospettiva: Fondamenti teorici ed esperienze figurative

dall'antichità al mondo moderno. Atti del Convegno Internazionale di Studi Istituto Svizzero di Roma (Roma 11-14

settembre 1995). Firenze: Cadmo, 1998. p. 233-245.

6 A esse respeito, consulte: ALFONSO-GOLDFARB, A. M.; BELTRAN, M. H. R. (orgs.). Escrevendo a História da

Ciência: tendências, propostas e discussões. São Paulo: Educ; Ed. Livraria da Físic; FAPESP, 2004; vide também:

BELTRAN, M. H. R. O laboratório e o ateliê. IN: ALFONSO-GOLDFARB, A. M.; BELTRAN, M. H. R. (orgs.). O

laboratório, a oficina e o ateliê: a arte de fazer o artificial. São Paulo: Educ; FAPESP; COMPED, INEP, 2002. p. 39-60.

Page 238: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

231

A perspectiva no contexto da magia natural no século XVI

Magia e ciência parecem ser opostas e inconciliáveis do ponto de vista do conhecimento

científico moderno. Entretanto, não é conveniente separar aquilo que é "mágico", "místico" e

"científico" ao se referir às obras dos século XVI e XVII. Estudos baseados em documentos originais

têm revelado que magia e ciência estiveram muito mais relacionadas do que se havia pensado.7

Podemos dizer que a magia foi parte fundante da ciência moderna, exercendo influência sobre

toda uma geração de estudiosos da natureza, como Francis Bacon (1561-1626), René Descartes (1595-

1650), Isaac Newton (1643-1727), entre muitos outros. O que atraía muitos estudiosos da natureza do

século XVI para as leituras sobre a magia era a possibilidade de operar fenômenos. A magia propunha

não só contemplar a natureza, mas também operá-la com base na compreensão dos processos naturais,

o que pode ser constatado em tratados publicados por estudiosos como Heinrich Cornelius Agrippa

Von Nettesheim (1486-1535), John Dee (1527-1608) e Giambattista della Porta (1535-1615). 8

Dentre as disciplinas de conhecimento que esteve muito associada à magia é a óptica. O seu

estudo era importante porque propiciava conhecimentos que tornavam compreensíveis os prodígios

produzidos por essa disciplina. Esse ponto foi enfatizado, por exemplo, por Della Porta ao afirmar que:

(...) [o mago] deve ter talento para a Óptica, por meio da qual ele

pode saber como a vista pode ser enganada; de que maneira as visões

[são formadas] nas águas [e] as imagens podem ser vistas suspensas no

ar com a ajuda de espelhos de diversos tipos; e como fazer alguém ver

claramente o que está muito longe; e como atear fogo a uma distância

longínqua: cujas destrezas dependem, a maior parte, dos segredos da

Magia (...).9

Além de seu caráter operativo, a óptica era considerada importante disciplina porque propiciava

compreender os processos que poderiam ludibriar a percepção visual. Contudo, devemos aqui ter em

conta que a óptica no século XVI possuía características muito distintas daquelas com as quais estamos

acostumados. Naquela época, óptica ou perspectiva, como era mais conhecida, não era simplesmente

um capítulo da Física com características essencialmente matemáticas e físicas, visto que não se

restringia simplesmente ao estudo dos estímulos visuais e à geometrização dos raios visuais, mas

também se ocupava dos efeitos de tais estímulos no órgão sensorial da visão e da consequente

percepção apreendida pela alma.10

7 Vide: SHUMAKER, W. Natural Magic and modern science: four treatises 1590-1657. Binghamton; New York: Center for

Medieval and Early Renaissance Studies, 1989; WALKER, D. P. La magie spirituelle et Angélique: De Ficino à

Campanella. Paris: Albin Michel, 1988; ZAMBELI, P. L’ambigua natura della magia: filosofi, streghe, riti nel

Rinascimento. Milano: Il Saggiatore, 1991; VICKERS, B. (ed.). Occult and Scientific Mentalities in the Renaissance. New

York: Springer, 2005. ROSSI, P. Magic and Science: Renaissance and Modernity. Galileaena, v. III, p. 101-122, 2006;

idem. Il tempo dei maghi: Rinascimento e modernità. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2006.

8 ROSSI, P. Francis Bacon: Da magia à ciência. Francis Bacon from Magic to Science. Chicago; London: The University of

Chicago Press; Routledge & Kegan Paul, 1968; SHEA, W. The Magic of Numbers and Motion: The Scientific Carreer of R. Descartes. New York: Science History Publ., 1991. WEBSTER, C. De Paracelso a Newton: La magia en la creación de la

ciencia moderna. México: Fondo de Cultura Económica, 1993; ALFONSO-GOLDFARB, A. M Repensando as rotas da

magia a caminho da ciência moderna. In: GOLDFARB, J. L. (org.). SBHC 10 anos. IV Seminário Nacional de História da

Ciência e da Tecnologia. Anais. São Paulo: FAPEMIG; Anna Blume; Nova Stella, 1999. p. 133-139.

9 DELLA PORTA, G. Magiae naturalis libri XX in quibus scientiarum nauralium divitiae et deliciae demonstrantur.

Napoli: Horatium Salvianum, 1589. p. 3. (tradução nossa)

10 LINDBERG, D. C. Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler. Chicago: The Univrsity of Chicago Press, 1976;

RONCHI, V. Optics: The Science of Vision. New York: Dover, 1991; HAMOU, P. La vision perspective (1435-1740):

Page 239: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

232

Do ponto de vista epistemológico, o estudo da óptica em magia não tinha por objetivo apenas

explicitar o fenômeno visual para produzir prodígios, mas também apontar para a lacuna existente entre

o ver e o saber, isto é, entre o que se via e saber o que era aquilo que era visto.11

Em última instância, a

perspectiva naturalis e a artificialis se encontravam no cruzamento entre "ilusão" (illusio) e "realidade"

(esse), muitas vezes discutidas no âmbito da oposição entre aparência e essência. Isso é compreensível

se considerarmos que o propósito da óptica, naquela época, era compreender a visão, a percepção e,

eventualmente, a cognição.12

No século XVI, a percepção era definida na relação entre a visão e o visível, pois a visão estava

diretamente relacionada ao gênero daquilo que era percebido. Isso significa que, se a visão percebia

aquilo que, particularmente, era ajustado para perceber, ou seja, a coisa (res) visível (que era sua

própria sensibilidade e seu próprio objeto), então a vista não errava13

. Além disso, havia a convicção de

que todo conhecimento da natureza começava pelos sentidos, inclusive o conhecimento intelectivo, e

terminava na apreensão das formas abstratas. Tal convicção estava assentada na noção aristotélica de

percepção, segundo a qual, os sentidos necessariamente produziam informações confiáveis sobre o

mundo quando usados com cuidado e sob condições normais. Desse modo, embora a visão pudesse

enganar sob circunstâncias anormais, por exemplo, na neblina ou quando o órgão visual estava

debilitado por causa de alguma doença, ela, entretanto, cumpria a sua missão em circunstâncias

normais.

Isso, entretanto, não significa que o conhecimento identificava-se com a sensação, mas que todo

conhecimento tinha o seu início através dos cinco sentidos. Cada um desses sentidos, que davam a

forma das coisas sensíveis, convergia num “sentido comum” que unificava as sensações, formando a

imagem (phantasma) total da coisa presente. Por sua vez, essa imagem sensível passava para o

conceito universal através da intelecção, por meio da faculdade abstrativa do intelecto. Daí que os

medievais formularam o princípio nihil in intellectu quod prius non fuerit in sensu (não há nada no

intelecto que primeiro não tenha estado nos sentidos).14

Assim, o olhar não podia ser mais fiel e mais verdadeiro, pois “ver bem” significava “ver as

coisas exatamente onde elas estavam e tal como elas eram”. Podemos dizer que a preocupação em

descrever o que era verdadeiramente “real” conduziu os filósofos da natureza a se ocuparem com

questões voltadas para as ilusões baseadas, principalmente, em teorias específicas de percepção15

.

L’art et la science du regard, de la Renaissance à l’âge classique. Paris: Payot & Rivages, 1995; SIMON, G. Archéologie de

la vision: l’optique, le corps, la peinture. Paris: Seuil, 2003.

11 SAITO, F. Óptica e magia natural no século XVI. In: BELTRAN, M. H. R.; SAITO, F.; TRINDADE, L. S. P. (orgs.).

História da Ciência: tópicos atuais 2. São Paulo: Ed. Livraria da Física; CAPES, 2011. p. 32-51.

12 SIMON, G. op. cit.; e idem, Le regard, l’être et l’apparence dans l’optique de l’antiquité. Paris: Éditions du Seuil, 1988.

13 Vide: LINDBERG, D. C.; STENECK N. H. The Sense of Vision and the Origin of Modern Science. IN: DEBUS, A. G.

(ed.). Science, Medicine and Society in the Renaissance: Essay to honor Water Pagel. New York: Science History

Publication; Neale Watson Academia Publications, 1972, 2 vols. v. 1, p. 29-45.

14 vide: BOEHNER, P.; GILSON, E. História da Filosofia Cristã: Desde as origens até Nicolau de Cusa. 2a ed. Petrópolis: Vozes, 1982. p. 467-74. Cf. a respeito do processo de abstração, também, em TOMÁS DE AQUINO. Comentário ao

“Tratado da Trindade” de Boécio-questões 5 e 6. Trad. e introd. de C. A. R. do Nascimento. São Paulo: Ed. UNESP, 1999;

vide também: BLANCHÉ, F.-A. La théorie de l’abstraction chez Saint Thomas D’Aquin. Mélanges Thomistes. Kain: Le

Saulchoir. p. 244-247.

15 Esse fato não era novidade no século XVI. As discussões a esse respeito eram antigas; vide WADE, N. J. Perception and

illusion: historical perspectives. New York: Springer, 2005. p. 29-48; SAITO, F. Perception and Optics in the 16th Century:

Some features of Della Porta’s Theory of Vision. Circumscribere: International Journal for the History of Science, v. 8, p.

28-35, 2010.

Page 240: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

233

Contudo, a óptica não procurava apenas resolver problemas de ilusão para reduzi-la a uma

explicação natural. A ilusão (illusio) no contexto mágico do século XVI não era uma aparência

enganadora que conduzia as pessoas ao erro. Ao contrário, ela era uma instância da natureza que aludia

e revelava algo mais profundo por meio das "imagens" (imagines) produzidas pela perspectiva, fosse

ela naturalis ou artificialis.16

Nesse contexto, a "imagem" (imago), que até então tinha um significado depreciativo e estava

sempre associada ao signo do erro (i.e. era um phantasmata), passou a adquirir um novo estatuto

ontológico no século XVI, reforçando o fim do privilégio dado à visão direta. Consequentemente, as

ilusões ópticas e as imagens (imagines) produzidas em circunstâncias especiais passaram a ser

incorporadas ao repertório da magia como instâncias reveladoras do processo visual, pois, segundo a

magia natural, quanto mais complexa fosse a natureza a ilusão, tanto maior era o número de

conhecimentos por ela revelada. Para a magia natural, era ludibriando a percepção que se adquiria

conhecimentos não só do processo visual, mas também dos diferentes modos de "ver", isto é, produzir

diferentes campos de visibilidade17

.

A perspectiva linear, dessa maneira, não era apenas uma técnica pictórica que possibilitava

representar em um plano as três dimensões de um objeto. Do ponto de vista da magia natural era uma

"técnica" (peritia ou ars) que permitia manipular o espaço visual de modo a construir diferentes ilusões

(illusiones), considerando-se não só conhecimentos de óptica e geometria, mas também de aparatos e

outros dispositivos, tais como lentes, espelhos e toda sorte de máquinas de desenhar18

.

Ars, scientia et magia: o ateliê, a oficina e o laboratório

A produção deliberada de artefatos e dispositivos que ludibriavam a percepção estava

relacionada à habilidade do artesão em "representar naturalmente” os objetos da experiência sensória.19

Nesse sentido, o desenvolvimento da perspectiva linear estava também relacionado à uma série de

fatores vinculados à mudança de atitude em relação à natureza. Dentre esses fatores, encontravam-se

aqueles ligados à busca de novas formas de conhecer a natureza, a valorização do conhecimento

técnico, a redefinição das relações entre arte (ars) e natureza (natura).20

Tais fatores estavam

relacionados não só à capacidade interpretativa de cada um, mas também ao modo como o homem

passou a organizar sua experiência visual, visto que o homem classifica seus estímulos visuais segundo

16 Por exceder os objetivos deste trabalho não discorremos aqui sobre a ideia bastante difundida no século XVI do "lúdico"

como instância de conhecimento. A illusio, e outros aspectos ligados a ela, estava circunscrita à ideia de que a natureza

"joga" (ludus), "brinca" (lusus) e "ludibria" (illudo) aquele que quer conhecer seus segredos, ocultando-se sobre o véu das

aparências. Vide a esse respeito em: SAITO, F. Knowing by doing in sixteenth-century natural magic: Giambattista della

Porta and the wonders of nature. Circumscribere: International Journal for the History of Science [no prelo]; idem, O

telescópio. op. cit.; HADOT, P. Le voile d’Isis: Essai sur l’histoire de l’ideé de nature. Paris: Gallimard, 2004; FINDLEN,

P. Jokes and Nature and Jokes of Knowledge: The Playfulness of Scientific Discourse in Early Modern Europe. Renaissance

Quarterly, v. XLIII, n. 2, p. 292-331, 1990; idem. Empty Signs? Reading the Book of Nature in Renaissance Science.

Studies in History and Philosophy of Science, v. 21, n. 3, p. 511-518, 1990. Sobre o significado de "ludus", "jocus" e

"lusus", vide: HUIZINGA, J. Homo Ludens. 5ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.

17 Isso nos remete a considerar outras questões ligadas à visualização e à representação. Para maiores esclarecimentos, vide: MASSEY, L. Picturing Space, Displacing Bodies: Anamorphosis in Early Modern Theories of Perspective.

Philadelphia: The Pennsylvannia State University Press, 2007;

18 Sobre as máquinas de desenhar, vide: KEMP, M., The Science of Art. op.cit. e GÓMEZ MOLINA, J. J. (coord.).

Máquinas y herramientas de dibujo. Madri: Cátedra, 2002.

19 SMITH, P. H., Art, Science, and Visual Culture in Early Modern Europe. Isis, v. 97, p. 83-100, 2006; vide também idem,

The Body of the Artisan: Art and Experience in the Scientific Revolution, Chicago, London: The University of Chicago

Press, 2004. p. 1-55.

20 DEBUS, A. G. El hombre y la naturaleza en el renacimiento. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. p. 15-42.

Page 241: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

234

as capacidades que uma sociedade ou uma cultura valoriza de tal modo a compartilhar sua experiência

e hábitos visuais.21

Sem dúvidas, um desses fatores refere-se à arte22

, que redirecionou os hábitos de consumo e

renovou os gostos estéticos ao longo do Quinhentos. A aquisição de objetos de arte (ars) tornou-se, em

finais do século XVI, uma atividade econômica notável. Segundo Richard Goldthwaite, os principais

centros produtores de artefatos encontravam-se na Península Itálica, que era privilegiada pela sua

localização geográfica e pelo monopólio que detinha de artigos de luxo, provindo do Oriente Médio.

Embora tenha se verificado uma estagnação do comércio e indústria durante o século XV até finais do

século XVI (em virtude das descobertas de novas terras e de novas rotas de comércio pelos portugueses

e espanhóis), parecem ter surgido novos mercados para os italianos, decorrentes não só do grande

desenvolvimento do mercado interno entre Florença, Veneza e outras cidades do norte da península,

mas também por causa do vigoroso crescimento econômico do Reino de Nápoles em meados do

século.23

Na Península Itálica, encontravam-se vários artesãos voltados para os vários setores da arte

cujas habilidades foram aprimoradas ao longo do Quatrocentos e do Quinhentos de tal modo a

introduzir não só novos produtos, mas também novas formas estéticas e hábitos visuais. Um dos

gêneros que talvez tenha tido uma influência significativa na redefinição do espaço de visibilidade foi a

produção de vidro.

Alguns estudos têm trazido indícios de que a crescente produção de vidro e, consequentemente,

o seu aprimoramento, tornou-se uma atividade muito requisitada pelos nobres a partir do século XV.24

Podemos, assim, abordar a relação entre o vidro, a visão (no seu sentido cognitivo) e a representação

de três modos. O primeiro, através da influência da óptica e geometria medievais, presentes na arte da

perspectiva dos arquitetos e pintores do século XV. O segundo, por meio de sua influência,

21 Vide: BAXANDALL, M. Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy. 2a ed. Oxford, New York: Oxford

University Press, 1988; vide também SUMMERS, D. The Judgement of Sense: Renaissance Naturalism and the Rise of

Aesthetics. Cambridge: Cambridge University Press, 1987; EDGERTON Jr, S. Y. The Renaissance Development of the

Scientific Illustration. IN: SHIRLEY, J. W.; HOENIGER, F. D. (eds.). Science and the Arts in the Renaissance. Washington; London; Toronto: Folger Books, [s.d.]. p. 168-197.

22 Cabe notar que, por arte, não devemos entender as “belas-artes”. Nos séculos XV e XVI, ars tinha um sentido mais lato,

ligado à prática e à experiência, sendo que, muitas vezes, como no caso das artes mecânicas, designava o trabalho manual

em oposição às artes liberais. Vide SMITH, P. H. Art, Science, and Visual Culture in Early Modern Europe, op.cit.; ROSSI,

P. Os filósofos e as máquinas, 1400-1700. São Paulo: Companhia das Letras, 1989; LONG, P. O. Invention, Secrecy, and

Theft: Meaning and Context in the Study of Late Medieval Technical Transmission. History and Technology, v. 16, p. 223-

241, 2000; idem. Openness, Secrecy, Authorship: Technical Arts and the Culture of Knowledge from Antiquity to the

Renaissance. Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 2001; VAN DER HOVEN, B. Work in ancient and

medieval thought: ancient philosophers, medieval monks and theologians and their concept of work, occupations and

technology. Amsterdam : J.C. Gieben, 1996.

23 Vide GOLDTHWAITE, R. A. Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300-1600. Baltimore; London: The Johns

Hopkins University Press, 1993. p. 13-25; e COCHRANE, E. Italy 1530-1630. London, New York: Longman, 1988. p. 202-216; vide também, SMITH, P. H.; FINDLEN, P. Introduction: Commerce and the Representation of Nature in Art and

Science. IN: Merchants & Marvels: Commerce, Science, and Art in Early Modern Europe. New York: Routledge, 2002. p.

1-25; LONG, P. O. Objects of Art/Objects of Nature: Visual Representation and the Investigation of Nature. IN: ibid., p. 63-

82.

24 Vide, por exemplo, MacFARLANE, A.; MARTIN, G. The Glass Bathyscaphe, London: Profile Books, 2002, p. 43 et

seq.; e McCRAY, W. P. Glassmaking in Renaissance Venice. Aldershot; Singapore; Sidney: Ashgate, 1999. p. 29-32; e

STAFFORD, B. M.; TERPAK, F. Devices of Wonder: from the World in a Box to Images on a Screen. Los Angeles, Getty,

2001. p. 20-35 e p. 184-91.

Page 242: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

235

particularmente, na produção de espelhos, janelas e vidraças e nas técnicas de ludibriar a percepção. E,

o terceiro, por meio do efeito dos espelhos na representação do indivíduo25

.

No que diz respeito ao primeiro, estudos relacionados à visão direta e indireta, notoriamente, às

propriedades da reflexão e refração da luz, receberam bastante atenção dos estudiosos não só da

natureza, mas também de diferentes segmentos das artes (artes) ao longo do século XV e XVI. A

crescente produção de espelhos de vidro de boa qualidade, de lentes mais transparentes e de outros

artefatos semelhantes, que lidavam com questões ligadas à transparência, instigou muitos estudiosos a

retomarem e revisarem os estudos de óptica medievais. Com relação segundo aspecto, os espelhos,

assim como outros artefatos produzidos a partir do vidro, parecem ter despertado a atenção de nobres e

comerciantes ricos que passaram a consumi-los como objetos de luxo. 26

O vidro era apreciado como

artigo de luxo por causa de sua maleabilidade, sua estética e seu exotismo. Todas essas qualidades

estavam, porém, relacionadas à habilidade e ao conhecimento do artesão que o produzia, ou seja, à sua

destreza ao utilizar o vidro para imitar uma pedra preciosa, para criar formas e efeitos visuais

maravilhosos e, principalmente, por ter-lhe dado engenhosamente uma forma peculiar. No que diz

respeito ao terceiro aspecto, Sabine Melchior-Bonnet observa que o espelho ensinava a arte dos modos

(maneirismos). De fato, alusões ao uso do espelho são encontradas em diferentes obras literárias do

Renascimento, principalmente, em tratados de medicina, de moral e de educação.27

Considerando-se

que o homem da corte renascentista procurava associar moral e estética de tal modo a criar o seu

próprio ideal, não é estranho que ele comparasse a sua imagem especular a si mesmo.28

Desse modo, os

tratados de fisionomia parecem convidar os homens a examinar a si mesmos, pois a imagem nada mais

era do que um reflexo de si mesmo: vendo-se no espelho, o homem corrigiria seus vícios.29

Assim,

ambiguamente, o uso do espelho fazia contemplar a dignidade humana, como também outros aspectos

considerados ímpios naquela época, como, por exemplo, a contemplação das partes do corpo humano30

.

Podemos dizer que esses artefatos ajudaram a construir um código de sociabilidade no que diz

respeito ao homem da cidade, que se redefinia segundo novos padrões estéticos. Os óculos, por

exemplo, definiram uma nova rede de sociabilidade, na medida em que passaram a ser considerados

artigos que davam prestígio ao seu portador31

. Além disso, outros artefatos, como um copo, um prato,

ou mesmo um espelho, eram colecionados por nobres e outros comerciantes ricos para ostentar poder.

25 MacFARLANE, A.; MARTIN, G. op. cit., p. 75.

26 Não devemos entender “produto de luxo” da mesma forma como o concebemos hodiernamente. Espelhos, óculos, vasos,

copos e outros artefatos (não só de vidro, mas também feitos de materiais diversos) eram produtos refinados que atestavam

o gosto das pessoas naquela época. Naquela época, o vidro e os artefatos produzidos com ele foram valorizados por sua

“raridade” no sentido de artigo incomum e extraordinário, vide: McCRAY W. P., op. cit., p. 29-32. Sobre os artefatos de

luxo vide: GOLDTHWAITE, R. A. The Economic and Social World of Italian Renaissance Maiolica. Renaissance

Quarterly, v. 42, n. 1, pp. 1-32, 1989; e STAFFORD, B. M.; TERPAK, F. op. cit.

27 MELCHIOR-BONNET, S. The Mirror: A History. New York: Routledge, 2000.

28 Sobre a associação de moral e estética, vide: CASTIGLIONE, B. O cortesão. São Paulo: Martins Fontes, 1997;

SUMMERS, D. op.cit.; e COCHRANE, E. op. cit., p. 69-105.

29 O tema da fisionomia foi muito explorado pelos estudiosos de magia no Quinhentos. Della Porta, por exemplo, dedicou-se incansavelmente ao tema da fisionomia. No entanto, ele não parece ter tratado o assunto apenas em sua dimensão ética,

pois ele associou as questões voltadas ao traçado fisionômico a uma rede de relações cósmicas, que entrelaçavam aspectos

ligados aos céus, à terra e às criaturas. SAITO, F. O telescópio. op.cit.

30 MELCHIOR-BONNET, S. op. cit., p. 158-159.

31 Sobre os óculos, vide: VINCENT, I. Firenze capitale degli occhiali. IN: FRANCESCHI, F.; FOSSI, G. (eds.). Arti

Fiorentine: La grande storia dell’Artigianato. Volume secondo. Il Quattrocento, Firenze: Casa di Risparmio di Firenze,

1999. p. 191-213; vide também estudo iconográfico de LA MATTINA, R. Gli occhiali nella pittura dal XIV al XX secolo:

dal Veneto alla Sicilia l’iconografia racconta l’evoluzione dell’ogetto visivo. Caltanissetta: Editrice Lussografica, 2006.

Page 243: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

236

Esses artefatos, ao lado de outros objetos exóticos vindos de terras distantes ou comprados e

presenteados, enriqueceram os gabinetes de curiosidades ao longo dos séculos XVI e XVII.32

Esse conjunto de objetos e artefatos, aliado aos novos hábitos "maneiristas", parecem ter

ampliado o espaço da experiência visual. Buscando atender a uma nova contingência estética, a

perspectiva linear parece, assim, ter alargado e redefinido o espaço de visibilidade, introduzindo novos

padrões de desenhar “acuradamente” e novos critérios para a “verdade óptica”. No nível epistêmico,

esses novos padrões e critérios estavam estreitamente relacionados aos propósitos da magia natural em

manipular a natureza em seus diferentes aspectos.

Manifestada na tensão entre ciência (scientia) e arte (ars), a magia natural buscou manipular o

olhar de modo a fazê-lo revelar diferentes instâncias que se ocultavam sob o véu das aparências. Como

já discorremos em outro lugar, o seu principal propósito era inquirir sobre a produção do excepcional

para poder operar a natureza com e nela mesma.33

Nesse sentido, no que diz respeito ao espaço da

experiência visual, a magia natural buscou distorcê-lo para poder dominá-lo e apreendê-lo em seu

aspecto mais essencial.

Assim, para a magia natural, a perspectiva linear não era mera técnica pictórica utilizada para

representar os objetos tridimensionalmente numa superfície plana, mas uma forma de conhecimento

que permitia manipular o espaço visual. Utilizando-se de recursos geométricos, a perspectiva, dessa

maneira, não procurava "corrigir" as distorções da visão. Muito pelo contrário, a distorção era desejável

e intencional, visto que era apenas por meio dela que era possível produzir a ilusão (illusio) de espaço

tridimensional. Desse modo, a imagem (imago) em perspectiva é uma das muitas instâncias da natureza

em que o artificial e o natural encontravam-se nivelados. Uma vez que o espaço visual foi

geometrizado, abriu-se a possibilidade de mudar e redefinir outros espaços de visibilidade.

Considerações finais

Podemos distinguir na noção própria de espaço três camadas: o espaço geométrico (abstrato), o

espaço físico (concreto) e o espaço visual (perceptivo). Essas camadas, que não são idênticas, inter-

relacionaram-se de diferentes maneiras nos séculos XVI e XVII para definir o espaço da perspectiva

linear. O espaço visual certamente teve papel importante no desenvolvimento da perspectiva, mas não

por estar "entre" (ou "a meio caminho de") uma noção abstrata e concreta de espaço. Isso porque,

embora a perspectiva linear tenha se originado nos estudos de óptica, ela não seguiu as normas da visio

(visão), mas construiu um novo campo de visibilidade, com regras próprias, na convergência dessas

três camadas.

A assimilação do espaço visual ao geométrico se daria de forma gradual ao longo do século

XVI e XVII. Parte desse processo esteve relacionado não só à reorganização da experiência e dos

32 Sobre os gabinetes de curiosidades, vide, por exemplo, LUGLI, A. Naturalia et mirabilia: Il collezionismo enciclopedico

nelle Wunderkammern d’Europa. Milano: Mazzotta, 2005; MEADOW, M. A. Merchants and Marvels: Hans Jacob Fugger

and the Origins of the Wunderkammer. IN: SMITH, P. H.; FINDLEN, P.(eds.). op. cit. p. 182-200; sobre coleções, vide: FINDLEN, P. Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy. Berkeley; Los

Angeles; London: University of California Press, 1994. p. 27-38; VON SCHLOSSER, J. Raccolte d’arte e di meraviglie del

tardo Rinascimento. Milano: Sansoni, 2000.

33 SAITO, F. Revelando processos naturais por meio de instrumentos e outros aparatos científicos. IN: BELTRAN, M. H.

R.; SAITO, F.; TRINDADE, L. S. P. (orgs.). História da Ciência: Tópicos atuais 3. São Paulo: Ed. Livraria da Física,

CAPES/OBEDUC, 2014. p. 95-115; idem. Knowing by doing in sixteenth-century natural magic: Giambattista della Porta

and the wonders of nature, Circumscribere: International Journal for the History of Science [no prelo]; idem. O telescópio.

op.cit.

Page 244: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

237

hábitos visuais, mas também à proposta da magia natural em manipular o olhar por meio de diferentes

recursos. Manifestada na tensão entre ciência (scientia) e arte (ars), a magia natural buscou distorcer o

espaço visual para poder dominá-lo e apreendê-lo em seu aspecto mais essencial. Os diferentes

recursos baseados em propriedades ligadas à refração e à reflexão da luz, tais como espelhos, lentes e

outras máquinas de desenhar encontradas em muitos ateliês daquela época, são indícios de que arte,

ciência e magia se imbricavam numa complexa rede de relações para codificar o espaço de visibilidade

perspéctica.

Page 245: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

238

Reflexões sobre a construção perspéctica no tratado Arte da

Pintura, perspectiva e simetria de Filipe Nunes.

Reflections on the perspectival construction in the treaty Art of Painting , perspective and symmetry

Filipe Nunes

Renata Nogueira Gomes de Morais

Resumo: O objetivo deste artigo é discutir sobre a construção perspéctica do tratado Arte da

Pintura, simetria e perspectiva do português Filipe Nunes, publicado em 1615, em Lisboa por Pedro

Craesbeeck.

Abstract: The purpose of this presentation is to discuss the perspectival construction of the

treaty Art of Painting, symmetry and perspective of the Portuguese Filipe Nunes, published in 1615, in

Lisbon by Pedro Craesbeeck.

1.1 Dados Biográficos de Filipe Nunes:

Diante dos dilemas sobre a vida e obra de Filipe Nunes, surge uma indagação: afinal, quem teria

sido Filipe Nunes? Um filósofo? Um teórico? Um pintor? Um religioso? Um estudioso da perspectiva?

Diferentemente de outros poetas, tratadista e escritores portugueses, pouco se sabe acerca dos dados

biográficos de Filipe Nunes. O silêncio que paira sobre a sua vida pode ter ocorrido por dois motivos:

em primeiro lugar, em função de o estudo do seu tratado ser negligenciado por muito tempo; em

segundo lugar, justifica-se pela falta de testemunhos escritos que informem sobre a sua vida, formação

e seu aprendizado. Observa-se que o trabalho de Paulo Jorge Pedrosa Santos Gomes1comprova o

segundo motivo, pois, embora fosse meticuloso e preciso em sua pesquisa, o professor constatou

dificuldades em encontrar alguns documentos, tal como o registro de batismo, que poderiam fornecer

informações inéditas sobre Filipe Nunes. Embora o registro de batismo não fosse encontrado, é

possível obter informações acerca do tratadista português Filipe Nunes por meio de alguns estudos, tal

como o Estudo Introdutório da historiadora Leontina Ventura. A partir das informações trazidas nesse

texto,2 é possível constatar que Filipe Nunes nasceu na segunda metade do século XVI, em Vila Real

(província de Trás-os-Montes), região norte de Portugal, sendo filho de Belchior Martins e Guiomar

Artigo produzido a partir da apresentação no Seminário Internacional de História da Arte, realizado entre os dias 28 e 30 de outubro de 2014, em Belo Horizonte. * Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação do Professor Doutor Magno Moraes Mello.

1 GOMES, Paulo Jorge Pedrosa Santos. Arte Poética: um tratado maneirista de métrica. 1996. 203f. Dissertação de

mestrado (Literatura) – Faculdade de Letras - Universidade de Coimbra. Coimbra.

2 VENTURA. Leontina. Estudo Introdutório. In: NUNES, Philippe. Arte da Pintura e Symmetria, e Perspectiva. Porto:

Editorial Paisagem, 1982, p. 11. Pela citação existente no livro de Ventura, observa-se claramente que ela retirou essa

informação do livro de José da Cunha Taborda, Regras da Pintura, de 1815. TABORDA, José da Cunha. Regras da Pintura.

Lisboa: Impressão Régia. 1815. p. 183.

Page 246: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

239

Nunes. É curioso o fato de ter o sobrenome de sua mãe, em uma época na qual os filhos herdavam

comumente apenas o sobrenome do pai.3

Dadas as referidas dificuldades documentais, não é possível ter precisão em relação à data de

nascimento e morte de Filipe Nunes e, por essa razão, observa-se a existência de versões que discutem

o período de nascimento e morte do tratadista. Considerando isso, Paulo Jorge Pedrosa Santos Gomes4

apresenta a possibilidade de Filipe Nunes ter nascido por volta de 1571, afirmativa feita em função de o

mesmo historiador considerar que Nunes teria ingressado na Ordem dos Pregadores Dominicanos por

volta de seus vinte anos de idade, no ano de 1591. Corroborando a hipótese de Pedrosa Santos Gomes,

Emmanuel Bénezit5, em seu Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs (1960),

registra que Nunes nasceu antes de 1575. Assim, é possível afirmar que o tratadista vivenciou a

transição do século XVI para o XVII.

Não há registros sobre o ano de sua morte, o que justifica as divergências acerca das

considerações de Leontina Ventura e de Paulo Jorge Santos Gomes Pedrosa. Enquanto a primeira

defende o fato de Nunes ter morrido após 1654, data da primeira edição de sua obra Rosário de Nossa

Senhora,6 o segundo mantém um posicionamento distinto. Vê-se que Paulo Jorge Santos Gomes

Pedrosa7 refuta a ideia da data de morte de Nunes ter sido após 1654, uma vez que oitenta e três anos

(considerando que tivesse nascido em 1571 e morrido após 1654) era uma média de vida alta para a

época.

Ainda discutindo sobre os dados biográficos da vida de Filipe Nunes, não há informações sobre

a infância ou a adolescência, no entanto, sabe-se que durante sua juventude deslocou-se até Lisboa para

ingressar na Ordem dos Pregadores Dominicanos, por volta de 1591.8 A documentação comprova sua

participação no convento de São Domingos de Lisboa, pois é possível ver o registro de Nunes no Livro

das Profissões do Convento de São Domingos de Lisboa [1516-1591].9 Não foi possível ter acesso a

esse documento, contudo, ao analisar as colocações de Leontina Ventura e aqueles de Paulo Jorge

Pedrosa Santos Gomes, infere-se que se trata de um texto importante para um estudo mais aprofundado

sobre Filipe Nunes.

1.2 A construção perspéctica no tratado Arte da Pintura, Symmetria e Perspectiva, Lisboa,

1615.

Levando em conta a produção de tratados no universo cultural artístico português no século

XVI e XVII, nos propomos a refletir sobre a construção perspéctica presente no tratado Arte da

Pintura. Symmetria e Perspectiva (ver Figura 1). Como ocorria comumente, o tratado Arte da Pintura,

3 VENTURA. Leontina. Estudo Introdutório. In: NUNES, Philippe. Arte da Pintura e Symmetria, e Perspectiva. Porto:

Editorial Paisagem, 1982. p. 11. loc.cit.

4 GOMES, Paulo Jorge Pedrosa Santos. Arte Poética: um tratado maneirista de métrica. 1996, 203f. Dissertação de

mestrado (Literatura) – Faculdade de Letras - Universidade de Coimbra, Coimbra. p. 6.

5 BÉNEZIT, Emmanuel. Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteures Vol VI. Paris: Grund, 1960. p.

393b. 6 VENTURA, Leontina. Estudo Introdutório. In: NUNES, Philippe. Arte da Pintura e Symmetria, e Perspectiva. Porto:

Editorial Paisagem, 1982. p. 11.

7 GOMES, Paulo Jorge Pedrosa Santos. Arte Poética: um tratado maneirista de métrica. 1996. 203f. Dissertação de

mestrado (Literatura) – Faculdade de Letras - Universidade de Coimbra, Coimbra. p. 11.

8 GOMES, Paulo Jorge Pedrosa Santos. Arte Poética: um tratado maneirista de métrica. 1996. 203f. Dissertação de

mestrado (Literatura) – Faculdade de Letras - Universidade de Coimbra, Coimbra. p. 7.

9 Livro das Profissões do Convento de São Domingos de Lisboa [1516-1599]. In: Cartório Dominicano Português, Século

XVI, fasc. 5. Porto, Arquivo Histórico Dominicano, 1974. pp 69B-70A.

Page 247: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

240

Symmetria e Perspectiva (1615) foi publicado juntamente ao Arte Poética, um tratado cujo objetivo foi

o de ensinar a métrica. No ano de 1767, o tratado Arte da Pintura é editado novamente, no entanto,

excluiu-se o Arte Poética. Dessa forma, observa-se que o Arte da Pintura é dividido em quatro partes:

1) Prólogo aos Pintores, 2) Louvores da Pintura, 3) Princípios Necessários a Pintura: perspectiva e

simetria 4) Arte da Pintura. Com efeito, na primeira parte, Nunes10

expõe seus objetivos, isto é, ensinar

a arte da pintura a todos aqueles que queriam aprendê-la. O tratadista português ressalta ainda que os

preceitos sobre a perspectiva e a simetria poderiam servir também aos mestres. Prosseguindo, na

segunda parte11

dedica-se a defender a pintura como uma arte liberal e nobre – contrapondo àquela

visão que a via como uma prática artesanal – e, para isso, o religioso sedimenta sua argumentação nos

discursos dos tratadistas ibéricos e italianos. Já na terceira parte,12

Filipe Nunes apresenta a pretensão

de ensinar os elementos como a perspectiva e a simetria, os quais concediam intelectualidade à prática

pictórica. Na última parte,13

reservada ao final do texto, o tratadista cuida de demonstrar aos seus

leitores a mistura de pigmentos e das tintas, a aplicação destas em determinadas peças e a maneira pela

qual se poderia obter certas tintas e polimentos, orientando aos pintores em um verdadeiro receituário

técnico.

Existem dois motivos que podem ter levado Filipe Nunes a se interessar pela perspectiva. Em

primeiro lugar, acredita-se que uma das razões que podem ter levado Filipe Nunes a abordar a

perspectiva em seu tratado Arte da Pintura, Symmetria e Perspectiva, é o reconhecimento do valor da

pintura por meio da afirmação dos elementos científicos, como a perspectiva. No período em que Filipe

Nunes escreveu seu tratado, no final do século XVI, a defesa da pintura sairia do campo da comparação

entre poesia para entrar no âmbito do reconhecimento das regras da pintura. Desse modo, o uso da

retórica de Aristóteles continuaria a vigorar, porém, o que mudou foi apenas o modo de persuadir: da

comparação para a demonstração. A ideia de que as regras poderiam ser “provadas” não são

exclusivamente da ciência, visto que adquire também o seu fundamento em preceitos da retórica:

evidentia, probatio e a demonstrativo.14

Acredita-se que Nunes teve a intenção de valorizar a pintura

por meio da demonstração de tais regras, “[...], pois tudo vai por demonstração e estas não se podem

fazer sem debuxo e pintura.” 15

Isso explica a razão pela qual Nunes coloca desenhos em seus tratados

de pintura.

Outro motivo que também justifica a opção do teórico Dominicano foi a necessidade de afirmar

que a pintura era científica, uma vez que esta exigiria operações mentais tal como as outras artes. Com

efeito, as relações de identidade estabelecidas entre a pintura e a perspectiva, a anatomia, a geometria e

a matemática conferia um estatuto de ciência à prática pictórica.16

Observa-se que Nunes segue o

mesmo percurso de outros tratadistas que quiseram dar um caráter científico à pintura, caso de

Alberti,17

o qual considerou a matemática como um requisito da pintura, demonstrando sua afirmação

10 NUNES, Philippe Nunes. Arte da pintura, Symmetria, e Perspectiva. Lisboa: Pedro Crasbeeck, 1615. In: VENTURA,

Leontina. Estudo Introdutório. Porto: Paisagem, 1982. p. 69.

11 NUNES, Philippe Nunes. Arte da pintura, Symmetria, e Perspectiva. Lisboa: Pedro Crasbeeck, 1615. In: VENTURA,

Leontina. Estudo Introdutório. Porto: Paisagem, 1982. pp. 69-77.

12 NUNES, Philippe Nunes. Arte da pintura, Symmetria, e Perspectiva. Lisboa: Pedro Crasbeeck, 1615. In: VENTURA,

Leontina. Estudo Introdutório. Porto: Paisagem, 1982. pp.77-100. 13 NUNES, Philippe Nunes. Arte da pintura, Symmetria, e Perspectiva. Lisboa: Pedro Crasbeeck, 1615. In: VENTURA,

Leontina. Estudo Introdutório. Porto: Paisagem, 1982. pp. 101-139.

14 SALDANHA, Nuno (org.). Poéticas da imagem. Lisboa: Editorial Caminho, 199. p. 127.

15 NUNES, Philippe Nunes. Arte da pintura, Symmetria e perspectiva. Lisboa, 1615. In: VENTURA, Leontina. Estudo

Introdutório. Porto: Paisagem, 1982. p. 76.

16 Cfr. SALDANHA, Nuno (org.). Poéticas da imagem. Lisboa: Editorial Caminho, 1995. p. 95.

17 GRAYSON, Cecil. Introdução. In: ALBERTI, Leon Battista. Da Pintura, 1436. Edição traduzida por Antônio da Silveira

Mendonça. Campinas: UNICAMP, 2009. p. 14.

Page 248: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

241

ao analisar por semelhanças de triângulos e de proporções a relação entre a pirâmide visual e a

superfície pintada. Leonardo da Vinci também comentou que a prática pictórica deveria ter sua base na

perspectiva e em demonstrações matemáticas, por isso defende que a perspectiva é o leme da pintura.18

Incorporando esse discurso, Filipe Nunes ressalta que a aritmética, a geometria e a perspectiva seriam

“rudimentos e princípios para conseguir perfeitamente o fim da pintura”.19

Compreender a relevância do tratado de pintura implica em refletir sobre o lugar dos escritos de

arte no século XVI e XVII. O historiador Magno Moraes Mello20

relata em sua pesquisa a situação dos

textos no período quinhentista até o século XVIII, observando que tais escritos (que não podem ser

considerados tratados) compreenderam a pintura do ponto de vista teológico e moral, uma vez que não

haveria a preocupação de conteúdo formal. Por outro lado, encontra-se o fato de aqueles estarem

voltados para a afirmação da liberalidade da pintura.21

A ausência de perspectiva artificialis fora

demonstrada, conforme Mello, não somente nos tratados, mas também na construção do espaço

pictórico, pois se diz que:

Exceptuando pontuais produções no século XVI e outras surgidas

na ultima década do século XVII, a grande maioria das pinturas

portuguesas, desde o Renascimento até ao amadurecimento da forma

barroca, teve grandes dificuldades na construção espacial perspectivada,

segundo os cânones e preceitos explicados pela tratadística da época.

Assim, numa possível história deste interesse, será a partir das últimas

décadas da fase quinhentista que podemos observar alguma motivação

pela construção rigorosa do espaço.22

A partir das colocações anteriores, conclui-se que Filipe Nunes era ciente do lugar da

perspectiva em Portugal e, embora esboçasse concepções da óptica, o que, a priori, não garantiria o

ensino desta, ele interessou-se pelo propósito de ensiná-la a instruir as pessoas do seu tempo. O

propósito de “ensinar” a perspectiva, por parte de Filipe Nunes, é comprovado ao dizer que “Além

disso, ele dá a chance àqueles que sabem, de saírem com mais experiências e aos aprendizes (de quem

os mestres escondem os segredos das artes) de aprenderem mais depressa [...].” 23

Antes de discorrer sobre a maneira que o teórico Dominicano compreendeu a construção

perspéctiva exposta no tratado, é necessário salientar a diferença que existia entre as perspectivas

artificialis e a naturalis. Enquanto a perspectiva artificialis compreendeu a colocação de um objeto

tridimensional em um espaço bidimensional, algo permitido por meio dos conhecimentos matemáticos, 24

a perspectiva naturalis pensou o fenômeno da visão pelas linhas visuais e pela geometria e, embora

fosse importante, ela não compreendeu as consequências do corte da pirâmide visual, ou seja: Nessa

18 DA VINCI, Leonardo. In: Anotações de Leonardo de Da Vinci por ele mesmo. Tradução Marcos Malvezzi Leal e Martha

Malvezzi Leal. São Paulo: Mandras, 2004. 107p.

19 NUNES, Philippe Nunes. Arte da pintura, Symmetria e perspectiva. Lisboa, 1615. In: VENTURA, Leontina. Estudo

Introdutório. Porto: Paisagem, 1982. p. 76.

20 MELLO, Magno Moraes. Perspectiva pictorum arquitecturas ilusórias nos tectos pintados em Portugal no século XVIII. 2002. 4Pt. Tese (Doutorado) Universidade Nova Lisboa, Lisboa. pp. 413-418.

21 MELLO, Magno Moraes. Perspectiva pictorum arquitecturas ilusórias nos tectos pintados em Portugal no século XVIII.

2002. 4Pt. Tese (Doutorado) Universidade Nova Lisboa, Lisboa. pp. 417.

22 MELLO, Magno Moraes. Perspectiva pictorum arquitecturas ilusórias nos tectos pintados em Portugal no século XVIII.

2002. 4Pt. Tese (Doutorado) Universidade Nova Lisboa, Lisboa. p. 418.

23 NUNES, Philippe Nunes. Arte da pintura, Symmetria e perspectiva. Lisboa, 1615. In: VENTURA, Leontina. Estudo

Introdutório. Porto: Paisagem, 1982. p. 69.

24 THUIlLHER, Pierre. De Arquimedes a Einstein- a fase oculta da invenção cientifica. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.

Page 249: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

242

perspectiva, não se permitia colocar um objeto tridimensional em um plano bidimensional. Ainda

comentando sobre a perspectiva artificalis, vê-se que “Alberti e os mestres do Renascimento que o

seguiram acreditavam que, com a perspectiva linear, haviam encontrado uma maneira de simular

precisamente o que o olho físico vê.” 25

A ideia de “contemplar uma cena pela janela”, foi ilustrada

pelo pintor alemão Albrecht Dürer (1471-1528), como é possível ver na (ver Figura2).

Em virtude dos argumentos mencionados, entende-se que a matemática foi o fundamento para a

perspectiva, seja artificialis ou naturalis. Nesse sentido, tal conhecimento desempenhou uma função

diferente nessas duas categorias, pois, enquanto na primeira o conhecimento matemático era usado

como uma ferramenta para a construção do espaço perspectivado, no segundo, serviu para demonstrar o

processo da visão na tentativa da geometrização do campo visual. Com efeito, vê-se que o principal

objetivo de Euclides foi usar a sua geometria para pensar o fenômeno da visão, centrando suas

observações como se estivesse dentro do olho.

A partir do que foi dito, faz-se necessário elencar as fontes que compuseram as proposições de

Filipe Nunes. Evidente que o tratado Arte da Pintura, Simetria e Perspectiva esboça o ponto de vista da

óptica e, logo, da perspectiva naturalis. Para fundamentar sua defesa e para construir os princípios da

perspectiva, Nunes usou os conhecimentos do matemático Euclides, fonte usada por quase todos do

período,26

como, também, o tratadista italiano Daniel Bárbaro. Acredita-se que somente essas fontes

fundamentaram a construção da sua concepção perspéctica, sendo possível inferir por meio do

cotejamento entre as proposições de Bárbaro e Euclides com aquelas do teórico Dominicano.

Além do mais, observa-se que Nunes não problematizou as questões colocadas em Bárbaro,

porquanto apenas traduz do italiano para o português suas proposições, porém, sem explicá-las. O

mesmo ocorre com o tratado de Euclides, pois, embora Filipe Nunes não reflita sobre aquilo que

compila, pode-se considerar que naquele período a prática de usar outras fontes para compor os

tratados era comum, entretanto, isso não poderia ser visto como plágio, mas, antes, como erudição. Em

relação a essa questão, Pierre Thuiller27

afirma que as “compilações” eram normais nesse período –

uma vez que não haveria a noção de “plágio” –, porquanto os autores copiavam livremente trechos de

outras obras e não citavam a origem. Um exemplo disso encontra-se na obra do próprio Leonardo Da

Vinci, visto que este colocou trechos de outros autores em sua obra sem os referenciar. Para concluir,

Nuno Saldanha elucida sobre a postura do tratadista português ao dizer que: “[...] Nunes não escapa a

circunstâncias de não apresentar doutrinas estéticas pessoais, movendo-se por entre uma ausência de

espírito crítico e recolha eclética de autores clássicos, expediente que caracterizará durante bastante

tempo esse tipo de produção em Portugal.” 28

Dado as colocações acima, é possível observar que Filipe Nunes demonstrará sua concepção de

perspectiva em quatro princípios. O primeiro princípio aborda a pirâmide visual (ver Figura 3), um

artifício que era usado comumente pelos teóricos, como Alberti e Dürer, para refletir sobre o método de

representação dos objetos. Seguindo o tratadista Daniel Bárbaro, Filipe Nunes define a pirâmide visual,

como:

25 WERTHEIM, Margaret. Uma história do espaço: de Dante à Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. loc. cit.

26 EUCLIDES. La perspectiva e especularia de Euclides. Tradução: Pedro Ambrósio Orderiz. Madrid: Alonso Gomes,

1585. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or815330/or815330_item1/index.html>. Acesso

em: 12 nov. 2011.

27 THUILLIER, Pierre de. Arquimedes a Einstein: a fase oculta da invenção científica. Rio de Janeiro: Zahar, 1988. p. 95.

28 SALDANHA, Nuno. Poéticas da imagem. Lisboa: Editorial Caminho, 1995. p. 176.

Page 250: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

243

Devemos logo imaginar que a coisa que queremos ver é a base de

uma pirâmide, a qual se forma os raios do ver, os quais partem dos

olhos, como de centro até a superfície e contorno da coisa vista. E assim

por estes raios se fazem os ângulos no centro do olho, pelas quais são as

coisas diretamente representadas.29

Observa-se que o trecho acima é semelhante ao presente no La pratica Della Perspecttiva, pois

se vê que neste, Daniel Bárbaro30

descreve o mecanismo da pirâmide visual ao dizer que o objeto visto,

representado pelas letras A, B, C, D formam-se a partir dos raios AB, AC, AE e AD (ver Figura 4) ou

figura F. Estes concorrem ao olho A, formando a pirâmide do ver, a qual tem como base o objeto a ser

representado. Desta, saem os raios visuais que determinam a representação da coisa vista.

Refletir sobre a maneira pela qual Filipe Nunes abordou a pirâmide visual é interessante, visto

que Nunes inspirou-se nas proposições Euclidianas. Nesse sentido, dois aspectos devem ser

considerados: em primeiro lugar, Filipe Nunes defende que os raios visuais saem do olho, ao invés do

objeto; em segundo, diz respeito ao fato de o teórico Dominicano dizer que os ângulos formados nos

olhos serão responsáveis pelas diferenças de proporção dos objetos. Contrariamente, Bárbaro31

considera que os raios visuais saem dos objetos e que as grandezas dos objetos são determinadas pela

distância e proporção, não pelos ângulos. Assim, concluísse que Filipe Nunes compreendeu as

colocações sobre a pirâmide visual de Daniel Bárbaro à luz de Euclides, em outras palavras: o tratadista

português seguiu exatamente a lógica do cone visual (ver Figura 5). Euclides acreditava no chamado

"cone visual", cujo vértice saía dos nossos olhos. O cone visual era constituído por um número infinito

de raios visuais que intersectavam as formas visualizadas, determinando o seu contorno e formas

salientes.

Sobre isso, acredita-se que o tratadista português não compreendeu a inserção de um objeto em

um plano, as potencialidades do espaço matematizado e nem a “[...] as consequências do corte pirâmide

visual com o plano do quadro [...].” 32

De acordo com Claudemir Tossato,33

o cone visual foi um dos

métodos usados por Euclides para demonstrar o mecanismo da visão, dado que, por meio ele,

obtinham-se as informações sobre a distância entre o observador e o objeto visto através da relação

entre as retas (raios visuais) e os ângulos visuais. Além do mais, o cone visual ilustrou uma concepção

da Ótica antiga, a qual entendia que o campo da visão como uma esfera. Pelo cone visual é possível

esboçar a tese de que a grandeza aparente dos objetos era determinada pela amplitude dos ângulos de

visão, e não pela distância que os objetos encontravam-se do olho. Desse modo, as grandezas dos

objetos não poderiam ser determinas pelas medidas, como a proporção ou a distância, mas sim pelos

ângulos. Essas questões foram afirmadas no oitavo teorema de Euclides, porquanto neste anula-se

qualquer colocação diferente, como, por exemplo, a ideia de a grandeza ser determinada pela

proporção.34

29 NUNES, Philippe Nunes. Arte da pintura, Symmetria e perspectiva. Lisboa, 1615. In: VENTURA, Leontina. Estudo Introdutório. Porto: Paisagem, 1982. p. 78.

30 BÁRBARO. Daniel. La pratica Della Perspecttiva [...] Veneza: Camillo & Rutilio Borgominieri Fratelli, 1585. p. 6.

31 BÁRBARO. Daniel. La pratica Della Perspecttiva, [...] Veneza: Camillo & Rutilio Borgominieri Fratelli, 1569. pp. 6-7.

32 MELLO, Magno Moraes. Perspectiva pictorum arquitecturas ilusórias nos tectos pintados em Portugal no século XVIII.

2002. 4Pt. Tese (Doutorado) - Universidade Nova Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa. p. 415.

33 TOSSATO, Claudemir Roque. A função do olho humano na óptica no final do século XVI. Revista Scientiae Studia, São

Paulo, v.3, n.3, p. 415-441, Julho/Setembro. 2005. p. 435.

34 PANOFSKY, Erwin. op.cit. p.37.

Page 251: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

244

Considerações Finais

Diante do que foi dito, é importante dizer que Filipe Nunes buscou entender a perspectiva por

seus meios e por aquilo que estava disponível artisticamente e culturalmente. A perspectiva foi

criativamente transformada a partir do momento em que se difunde pela Europa e em parte devido às

novas possibilidades que oferecia aos artistas em posse de notáveis qualidades intelectuais, mas,

também reflete, ao mesmo tempo, a sua posição de um novo cidadão em um país de adoção.35

Usando

uma expressão de Kemp,36

a perspectiva tornou-se um cidadão naturalizado, falando com sotaque

estrangeiro. Ademais, Nunes37

propôs um caminho possível para compreender a perspectiva, visto que

chamou a atenção à inexistência de quem tratasse dessa matéria em Portugal no fim do século XVI.

Naquele período, a perspectiva era vista como um conhecimento secreto, pois quem o trouxesse à tona

ganharia importância na sociedade. Uma prova de que Nunes queria revelar o “conhecimento

secreto,”38

encontrava-se no fato dele revelar as fontes que usou para compor os princípios da simetria

e ocultar as referências da perspectiva.

35 MELLO, Magno Moraes. Perspectiva Pictorum as arquiteturas ilusórias nos tetos pintados em Portugal no século XVIII.

2002. Tese (Doutoramento) - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade de Nova Lisboa, Lisboa. p. 369.

36 KEMP, Martin. La Scienza dell’Arte – prospectiva e percezione visiva da Brunelleschi a Seurat. Florença: Giunti, 1990.

p.157.

37 NUNES, Philippe Nunes. Arte da pintura, Symmetria e perspectiva. Lisboa, 1615. In: VENTURA, Leontina. Estudo

Introdutório. Porto: Paisagem, 1982.

38 A expressão “conhecimento secreto” é usado por David Hockney no livro “Conhecimento Secreto”. HOCKNEY, David.

O conhecimento secreto. Tradução: José Marcos Macedo. São Paulo: Cosac & Naif, 2002.

Page 252: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

245

Figura 1: Portada do tratado Arte da Pintura (1615). Fonte: NUNES, Filipe. Arte da Pintura,

Symmetria e Perspectiva. Lisboa: Pedro Craeesbeck, 1615.

Page 253: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

246

Figura 2: Albrecht Dürer. Desenhador realizando um retrato com o método do vidro, xilogravura,

c.1525. Fonte: Disponível em: < http://www.i2ads.org/blog/article/o-caracter-demonstrativo-das-

experiencias-de-brunelleschi-e-o-seu-impacto-na-concepcao-e-utilizacao-de-dispositivos-de-captura-

entre-os-seculos-xv-e-xvii-5/>. Acesso em: 23 Jan 2014.

Figura 3: Filipe Nunes. Esquema da pirâmide visual - Fonte: NUNES, Philippe. Arte da pintura,

Symmetria e perspectiva. Lisboa, 1615. In: VENTURA, Leontina. Estudo Introdutório. Porto:

Paisagem, 1982.

Page 254: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

247

Figura 4: Daniel Bárbaro. Esquema da pirâmide visual. Fonte: BÁRBARO. Daniel. La pratica Della

Perspectiva [...]. Veneza: Camillo & Rutilio Borgominieri Fratelli, 1569.

Figura 5: Esquema do cone visual de Euclides. Fonte: Disponível em:

<http://dc648.4shared.com/doc/ImvcLXyt/preview.html>. Acesso em: 09 dez 2012.

Page 255: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

248

Aproximações entre os tratados de Gaspar Gutiérrez de los Ríos e

Benedetto Varchi, e a transposição de um ideal artístico da

Península Itálica para o mundo Ibérico entre o Século XVI e o limiar

do Século XVII

Approximations between the treatises of Gaspar Gutiérrez de los Ríos and Benedetto Varchi , and the

transposition of an artistic ideal of the Italian peninsula for the Iberian world between the sixteenth

century and the dawn of the seventeenth century

Adriana Gonçalves de Carvalho

Resumo: Esta comunicação trata do tema referente as semelhanças entre os tratados do

espanhol Gastar Gutiérrez de los Ríos e do florentino Benedetto Varchi. Observando como o modelo

de um ideal artístico da Península Itálica foi transposto para a Península Ibérica na virada do Século

XVI para o Século XVII.

Abstract: This communication deals with the issue regarding the similarities between the

Spanish treaty Spend Gutiérrez de los Ríos and the Florentine Benedetto Varchi. Observing how the

model of an artistic ideal of Italian Peninsula was transposed to the Iberian Peninsula at the turn of the

sixteenth century to the seventeenth century.

A tratadística pictórica é um genero literario que se originou na Antiguidade, com os escritos de

Vitrúvio, Plínio, O velho e outros que não chegaram aos dias atuais. No medievo encontramos alguns

tratados ligados principalmente à reprodução de receitas e segredos das artes e textos sobre ótica. Mas é

no Renascimento, na Península Itálica, que aparecem os primeioros tratados preocupados em criar um

repertório teórico do fazer artístico, ligado principalmente à defesa da liberalidade da pintura e das

outras artes que se baseiam no desenho. Para compreendermos este fenômeno faremos uma análise

comparativa de dois tratados que são importantes para entendermos a formulação de algumas teorias

artísticas que foram defendidas por Benedetto Varchi e Gaspar Gutiérrez de los Ríos, observando as

aproximações entre os dois tratadistas.

Os tratados, os quais vão ser analisados neste texto, foram escolhidos por ser um exemplo da

circulação dos tratados entre a Península Itálica e a Península Ibérica, e compõem um fragmento da

minha atual pesquisa de doutorado intitulada Filipe Nunes e a tratadistica pictórica no Século XVII:a

rede de conhecimento da Península Ibérica.

No período estudado, entre o Século XVI e XVII, Portugal e Espanha estavam politicamente

ligados no que ficou conhecido como União Ibérica. Possívelmente este seja um dos fatores que

fizeram a obra do espanhol Gutiérrez de los Ríos, chegar até o português Filipe Nunes. Outras

possibilidades aventadas são a ligação de Gutiérrez de los Ríos com a Universidade de Salamanca, um

centro notório de saber escolástico ligado à Igreja Católica e a condição de frei dominicano do

tratadista Filipe Nunes. Mas o certo é que a condição geográfica da Península Ibérica junto ao Mar

Mediterrâneo facilitou as trocas comerciais e também culturais, entre os séculos XV e XVI

possibilitando a abertura de novas rotas comerciais ligando regiões distantes, promovendo um

Page 256: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

249

desenvolvimento econômico e provocando transformações culturais na Europa. O estudo da tratadística

pictórica permite perceber a dimensão das trocas culturais ocorridas entre as Península Itálica e a

Península Ibérica.

A escolha do tratado de Gaspar Gutiérrez de los Ríos deve-se ao fato dos escritos terem sido

citados por Filipe Nunes em Arte da pintura, e symmetria, com principios da perspectiva publicado em

Lisboa no ano de 16151. Alguns autores afirmam que esse tratado foi baseado nos escritos de

Gutiérrez de los Ríos Noticia general para la estimación de las artes, y de la manera en que se

conocen las liberales de las que son mecanicas y seruiles, con una exortacion a la honra de la virtud y

del trabajo contra los ociosos, y otras particulares para las personas de todos estados, publicado em

Madrid no ano de1600.

O que sabemos de Gutiérrez de los Ríos é o que está em seu tratado, isto é, que era licenciado,

professor de Direito Canônico2 e Romano e Letra humanas. Era natural da cidade de Salamanca e

filho do tapeceiro Pedro Gutiérrez, o qual esteve a serviço de Rei da Espanha, Felipe II, a partir de

1582.

A arte da tapeçaria era muito importante para esse período, pois servia para isolar o frio tanto do

chão quanto das paredes, de modo que propiciava o aquecimento do ambiente; para além de sua

ambientação tinha uma função decorativa e didática. Fáceis de transporte, os tapetes a circularam por

toda a Europa:

“As tapeçarias de qualidade – nem tudo era do mesmo nivel -

saíam caríssimas, devido aos materiais que eram utilizados, que ao longo

do tempo se tornaram cada vez mais preciosos , ao sálario dos autores

dos projetos e dos cartões, que chegaram a ser pintores de grande fama,

ao trabalho extremamente demorado de tecelões qualificados e

especializados.”3

Segundo Francisco Calvo Serraller, o tratado escrito por Gutiérrez de los Ríos, no qual ele

defende o caráter liberal das artes do desenho estaria diretamente ligado à defesa jurídica de alguns dos

pleitos que os artífices espanhóis tinham com a Coroa Espanhola.

“Em 1633, a Hacienda tentou cobrar dos pintores as mesmas

alcabalas, ou impostos, exigidas dos industriais. Carducci, saindo em

defesa das artes, cobrou do Rei Filipe IV uma real cédula eximindo-os de

contribuição e serviços. A real cédula foi sancionada pelo Rei em oito de

Setembro de 1637.” 4

Apesar de não ter sido encontrada documentação que comprove a ligação jurídica de Gutiérrez

de los Ríos com os pintores, esta ligação é sugerida por Serraler. Temos também a motivação filial, já

que o autor buscava o status de arte liberal para a tapeçaria, ofício do seu pai.

1 Arte da Pintura constituía a segunda parte de um volume com o título de Arte poetica e da pintura, e symmetria, com

principios da perspectiva, impresso em Lisboa em 1615 por Pedro Crasbeeck, é considerado o primeiro tratado português

publicado, já que os tratados do português Francisco de Holanda só foram publicados no século XVIII.

2 Direito Canônico é o conjunto de leis e regulamentos feitos ou adotados pelos líderes da Igreja. A lei eclesiástica interna

rege a Igreja Católica, o governo da organização e de seus membros.

3 HUYLEBROUCK, Roza. Portugal e as tapeçarias Flamengas. Revista da Faculdade de Letras. P 165

4 CARVALHO, Adriana Gonçalves. Vicente Carducci e Francisco Pacheco: Tratadística Pictórica na Espanha no século

XVII. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Juiz de Fora, 2010. P. 27

Page 257: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

250

Em seu tratado Gutiérrez de los Ríos apresenta um sistema teórico para a distinção e

valorização das artes. O seu objetivo é a defesa das artes que tinham como fundamento o desenho. Para

construir seu argumento ele volta a um repertório dogmático sobre às origens e definições das artes,

fazendo a diferenciação entre as artes liberais e mecânicas. Para promover a defesa da liberalidade das

artes do desenho teve como justifica o fato de estas não serem mecânicas. A construção do seu

argumento para a definição e divisão das artes é típica de um sistema filosófico aristotélico-tomista,

entendendo o tomismo como a filosofia escolástica de São Tomás de Aquino (1225-1274), que tem por

caracteristica principal a tentativa de conciliar o aristotelismo, isto é, a doutrina de Aristóteles ou à

tradição filosófica que se inspirou nos escritos de Aristóteles, com a doutrina cristã. O tomismo critica

a orientação do pensamento platônico-agostiniano em nome do racionalismo aristotélico, e se

caracteriza como o início da filosofia no pensamento cristão e também o início do pensamento

moderno ligado à crítica da razão humana. O pensamento aristotélico pode ser resumido à importância

atribuída à natureza e o valor e a dignidade das indagações a ela dirigidas. 5

Semelhante ao apresentado por Benedetto Varchi em seu tratado Lezzione nella quale si

disputa della maggioranza delle arti e qual sai più nobile, publicado em Florença, em 1546. O tratado

foi utilizado como um modelo de comparação entre as artes, quando Gutiérrez de los Ríos faz uma

divisão entre as artes subalternante e subalternadas. Ele segue a divisão das artes Aristotélicas entre

naturales e artificiales usada por Varchi, essa comparação se aproxima mais quando observamos que

tanto para Gutiérrez, quanto para Varchi ambos defendem que o caráter liberal ou mecânico das artes

está diretamente ligado ao esforço físico para realizá-la.

Benedetto Varchi nasceu em Florença em 1503 e teve uma formação humanística e com dezoito

anos foi para Pisa onde se formou em Direito. Sua família foi exilada por causa das suas relações com

os Strozzi, entretanto foi chamado a Florença por Cosimo I para escrever a Storia fiorentina, obra

escrita em 1546 e publicada posteriormente6.

A importância de Varchi para o estudo dos tratados são as duas lições proferidas por ele na

Academia de Florença, as quais geraram a publicação do referido tratado. As duas aulas de Varchi,

pronunciadas em março 1546, representam um marco para os seus contemporâneos e as idéias sobre a

arte que circulavam em Florença naquela época. Eles dão forma às idéias espalhadas no ambiente

florentino e seu eco não se espalha apenas pelo interesse dos assuntos, mas também para uma nova

maneira pela qual Varchi refere-se aos “artistas”. Ele os vê como produtores de idéias, e não apenas

executores de objetos: “me confirmar na minha crença de que qualquer um que é mais excelente em

uma nobre arte não é inteiramente privado do juízo” 7.

Na primeira parte Gutiérrez de los Ríos fez a defesa das artes baseadas no desenho. Na segunda

parte do seu tratado, Gutiérrez de los Ríos aponta o número canônico de artes liberais seguindo uma

tradição medieval e prepara por meio de argumentação a legitimação dentro desta rígida classificação

herdada a inclusão das artes decorativas. Já na terceira parte o autor faz a defesa concreta da

liberalidade das “artes del debujo”8.

5 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Martins Fontes, São Paulo, 2007.

6 SIEKIERA, Anna. Benedetto Varchi, vita e opera. In http://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-

varchi_(Enciclopedia_dell'Italiano)/.

7 VARCHI, Benedetto. Lezziones in Barochhi, Paola. Trattate d’arte de cinquecento: fra maneirismo e contrariforma. Turin,

Einaldi ,1960

8 Artes do desenho.

Page 258: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

251

A questão a qual vamos nos debruçar aqui é o tema defendido tanto por Gutiérrez de los Ríos

quanto por Varchi que é a falta de esforço corporal, ou a predominância do “ánimo” sobre qualquer

esforço. Será que este pode ser considerado uma justificativa para determinar a liberalidade das artes do

desenho? Em O pintor de artesão a artista Julian Galego9 aponta alguns casos onde pintores do século

XVI e XVII fizeram seus autoretratos em posição que destacava a dimensão mental do seu ofício

apontando desta forma que esta seria uma característica fundamental de sua atividade. Com isso o

artista está renegado a oficiosidade de seu trabalho. Isso tem consequência que vai além de uma

questão social, está diretamente ligado a uma questão teórica.

Para compreendermos estas mudanças temos que retornar aos escritos de Varchi, analisando a

sua primeira lição. Era costume na Academia Florentina a leitura e análise de um poema. Para a

ocasião das aulas de Varchi foi lido o famoso soneto de Michelangelo.

“Não tem o ótimo artista algum conceito

que um só mármore em si não circunscreva

com o que sobra, e a ele só chega

a mão que obedece ao intelecto.

O mal que fugio, o bem que eu me figuro

em você, mulher bela, soberba e divina

assim se esconde

e como para que eu não viva

a arte contraria o desejado efeito.” 10

Varchi analisou o vocabulário adotado pelo escultor e poeta florentino para descrever a relação

entre a idéia na mente do artista e do processo de transposição da mesma para o mármore. Varchi

também observa a palavra “artista” utilizada por Michelangelo em vez do habitual termo “autor”.

Durante o debate, a distinção entre o artista e o artesão é feita pela primeira vez, Varchi irá explorar

com precisão as informações sobre a existência do “conceito” neste “intelecto”, isto é, como a idéia se

materializa através das mãos do artista, que possui extraordinária habilidade. Segundo Leatrice

Mendelsohn, é possível perceber a aceitação do aspecto físico na realização artística, sem a perda de

status11

. Durante um longo período os tratadistas buscaram elevar às artes baseadas no desenho a

condição de arte liberal, mas se mantinham em silêncio sobre o processo físico de fabricação destas

obras.

A segunda lição de Varchi se refere à disputa entre as artes da pintura e da escultura, sua

pergunta é: Qual delas deve ser considerada como superior e mais nobre? O tratadista, utilizando o

método aristotélico, compara cada uma das artes e as possíveis razões para a superioridade de uma

sobre a outra. Em contraste com a preeminência tradicional da pintura, conforme os escritos de Alberti,

Leonardo e Castiglione, Varchi concluiu em favor da maior nobreza da escultura. Mas é a

9 GALLEGO, Julian, El pintor de artesano a artista. Universidad de Granada, 1976. p. 64 10 MIGLIACCIO, Luciano. Poemas de mármore. Michelangelo escultor e poeta nas Lezioni de Benedetto Varchi.

Revista brasileira de Historia V. 18 nº 35 São Paulo 1998.

“Non ha l'ottimo artista alcun concetto / ch'un marmo solo in sé non circoscriva / col suo soperchio, e solo a quello arriva /

la mano che ubbidisce all'intelletto / Il mal ch'io fuggo il ben ch'io mi prometto / in te, donna leggiadra, altera e diva/tal si

nasconde, e perch'io più non viva / contraria ho l'arte al disiato effetto.”

11 MENDELSOHN , Leatrice Mendelsohn . Paragoni: Benedetto Varchi's "Due lezzioni" and Cinquecento Art Theory. In

Renaissance Quarterly. (org) Elizabeth Cropper. Publicado por The University of Chicago Press Vol. 36, Nº 4 1983, pp.

598-601

Page 259: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

252

superioridade de Michelangelo que é exaltado pelo autor, elogiando a absoluta genialidade do

florentino, o qual é para ele o pilar mais alto da arte e da Florença.

As “lições” de Varchi tiveram um papel social importante na promoção das artes e dos artistas.

Podemos atribuir a este fato a pesquisa feita pelo filósofo e historiador. Ele inova ao dar a palavra aos

artífices, promovendo desta forma a valorização deles como produtores de reflexão sobre as artes.

O desenvolvimento de uma teoria da arte com uma doutrina própria foi uma das maiores

preocupações dos tratadistas do início do Renascimento, pois as pretensões sociais dos artífices, sem

um corpus doutrinal não permitiria que eles se libertassem da sua condição de artesão. André Chastel

analisou as estratégias utilizadas por Alberti em seu tratado de pintura, no qual utiliza de elementos

discursivos para a criação das bases teóricas da pintura.

“explora a analogia com a eloquência, transferindo integralmente as noções de retórica a

atividade artística, sobre um plano mais limitado , insisti sobre a particularidade dominante das arte do

desenho, e a estrutura matemática.”12

Ao assimilar para as artes, baseadas no desenho, a estrutura doutrinal das artes liberais,

Gutiérrez de los Ríos cria um sistema de definição por comparação. Estratégia utilizada pelos

tratadistas que escrevem sobre as teorias da pintura e da escultura; comparando e valorizando estas

entre si e também delimitando a sua importância para o saber humano.

É essa linha que segue Gutiérrez de los Ríos ao buscar na tradição teórica do Renascimento os

meios de ligar, por analogia, a pintura a cada uma das chamadas áreas do conhecimento como a

poética, a história, a gramática, a retórica, a dialética, a matemática, a medicina e a filosofia. Tentando

comprovar como cada uma destas disciplinas contribui com o trabalho do pintor e que o exercício delas

não é desmerecedor.

Para Gutiérrez de los Ríos todos os temas aos quais os tratados anteriores fizeram referência são

necessários para conhecer as artes, as ciências e os ofícios; assim determinar os seus lugares e

preeminências, isto é, se são liberais ou mecânicos. Ele se inclui entre estes autores e afirma que o seu

tratado tem o objetivo de provar que a pintura, escultura e as demais artes baseadas no desenho tem a

finalidade de imitar a natureza, e que estas são artes liberais. Ampliando ao incluir entre as artes

liberais a tapeçaria, a ourivesaria e o bordado.

O que Gutiérrez de los Ríos propõe é uma valorização segundo ele das artes liberais baseadas

no desenho, e que no entanto são em seu tempo tratadas como artes mecânicas. Utilizando o argumento

de que para “a harmonia e conservação do Reino, e República” cada pessoa deve seguir a profissão do

seu gosto. Baseia-se em Aristóteles para justificar que as artes devam ser analisadas no que têm em

comum, isto é, o princípio de todas elas é o desenho, e que elas imitam a variedade de coisas que se

encontram na natureza, afirmando que o que as diferencia é a matéria e o exercício, e se umas são mais

perfeitas que as outras, isso se deve à sua prática.

Neste ponto Gutiérrez de los Rios busca o respaldo na doutrina da unidade essencial da pintura

e da escultura que se desenvolveu nos círculos acadêmicos italianos no século XVI. Castiglione em

seu livro Il Cortegiano de 1528, havia escrito “sei que para uma e outra a pintura e escultura são uma

12 CHASTEL, André. Arte e Humanismo em Florença. São Paulo, Cosac &Naif, 2012. P.120

Page 260: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

253

artificiosa imitação da natureza”13

. Entretanto foi Benedetto Varchi que disse “... agora todo mundo

confessa que não só é o fim e meio, ou seja, uma artificiosa imitação da natureza, mas ainda assim o

princípio, que é o desenho.”14

Podemos observar que as ideias de Gutiérrez de los Ríos seguem o que Varchi defende, que a

arte artificiosamente imita a natureza e baseia-se no princípio do desenho. Ideia está que vinha sendo

defendida desde o século anterior na Península Itálica.

A necessidade de formulação de uma teoria da pintura ligada ao desejo de elevação do status do

pintor, pode ser observadas também na determinação de que os preceitos científicos da pintura vem

contribuir e exaltar o carácter científico, justificando desta forma a liberalidade da pintura. Assim não

é possível dissociar as artes do desenho da matemática, pois o “artista” deve conhecer os princípios de

aritmética, da geometria e da perspectiva os quais são essenciais para representar tudo o que é visisvel,

não esquecendo de manter os princípios da proporção.

A aproximação da pintura com a poesia15

é outro tópico recorrente nos tratados do período, já

que a poesia era considerada uma arte liberal, a tentativa de aproximação com a pintura foi utilizada

como um argumento na busca pela liberalidade desta e segundo Gutiérrez de los Ríos “o pintor imita

com cores e o poeta com palavras” enquanto a pintura utiliza as proporções geométricas e aritméticas; a

poesia utiliza a proporção dos versos e sílabas. E enquanto a poesia contenta ao ouvido as artes do

desenho alegram os olhos.

A expressão “Ut pictura poesis”, isto é “como a pintura, é a poesia” reflete bem este ideal: foi

usada por Horácio na sua obra a Arte Poética 20 a. C. e interpretada como um princípio de

similaridade entre a pintura e a poesia. A afinidade entre as duas artes foi mencionada por Plutarco, o

qual esclarece que tal comparação se baseia no fato de pintura e poesia serem imitações da natureza.

Por analogia ouve reformulações entre as duas artes ao longo da Antiguidade Clássica. No medievo

este tema vai ser brevemente tratado por Cícero e Quintiliano.

Mas é só no Renascimento que esta temática retorna principalmente entre os humanistas,

contribuindo para equiparar a pintura e a poesia. Foi Leon Battista Alberti, um dos tratadistas mais

importantes do início do Renascimento, que desenvolveu a questão não a partir da expressão horaciana,

mas sim adaptando o modelo retórico de Cícero às artes visuais. A genialidade do pintor, segundo

Alberti, passa assim a estar diretamente dependente da sua capacidade de impressionar o indivíduo, tal

como o bom orador deve ser capaz de mover os seus ouvintes.

Para Gutiérrez de los Ríos outro tema tão importante quanto a poesia é a história, utilizando o

argumento que a história busca a memória dos sucessos do passado, para que com eles aprendamos a

ter prudência e nos guiar no presente. Para ele as artes do desenho, fazem o mesmo e com maior

propriedade, pois “as vemos e tocamos e não se faz uso de palavras equivocadas”. Aqui o autor faz

uma crítica aos historiadores que com o uso de algumas palavras podem mudar o sentido da história.

Outra questão levantada pelo autor é que se “nas histórias escritas lemos as coisas como passado”, isto

é distante da realidade. Nas pinturas as consideramos e vemos como presentes, que segundo o autor é

coisa que tem mais força, mas para que isso aconteça é necessário que as artes do desenho devam estar

bem significadas, isto é, as pinturas devem ser bem feitas e devem ser compreensíveis ao observador.

13 CASTIGLIONE, Baldassare. O Cortesão. Martins Fontes, São Paulo, 1997. P.56

14 “...ora ognuno confessa che non solamente el fine è il mededimo, cioè uma artifiziosa imitazione dela natura, ma ancora

il principio, cioè il disegno.”

15 ARGAN, Giulio Carlo. Imagem e Persuasão. Companhia das Letras, São Paulo, 2004.

Page 261: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

254

“Mas para a criação de pintar, esculpir, e classificar estas artes,

não se atreve qualquer artífice, se não os muito grande e preeminentes.

Mas se as histórias escritas pela memória das coisas, torna-se eternas:

também muitas se eternizam por meio das histórias pesquisadas, figuras,

estátuas, colossos, medalhas e moedas; que é menos sujeito às injurias do

tempo; e até mesmo alguma verdade da história escrita, se tem removido

por estas estátuas.”16

A ideia que a pintura de história tem também uma função pedagógica é usada pelo tratadista,

para ele a história é de interesse de todos, daqueles que sabem ler e não sabem ler, dos curiosos e dos

estudiosos. Enquanto as pinturas de história chegam a todos, a história escrita não tem um alcance tão

geral. Esta ideia está diretamente ligada a afirmação de São Gregório Magno que vai ser amplamente

divulgado pelos tratadistas contrareformistas.

“Uma coisa é a imagem que eu adoro, com a história de uma foto

de algo mais para aprender o que é a adorar perante aquele. Para os

leitores da Bíblia, as pessoas sem instrução ver esta imagem apresenta;

pelo que aqueles que não estão familiarizados com os livros que estão

lendo ”17

Ao afirmar que São Lucas Evangelista foi um historiador da Igreja e também um pintor de

imagens divinas, Gutiérrez de los Ríos faz a ligação entre pintura e história. Reafirmando assim uma

tradição que foi exaltada principalmente na contrareforma sobre a lenda de São Lucas ser o pintor do

primeiro retrato da Virgem Maria18

. Entretanto, o autor admite que muitas “coisas” que são tratadas

na história escrita não podem ser representadas nas artes do desenho. Para logo depois declarar que não

se pode negar que “muitas coisas” são conhecidas somente atraves de pinturas e do desenho, exemplo

disto seria “ a forma dos instrumentos, os engenhos de guerra, a maneira de fazer uso deles, o modo de

fazer pontes sobre os rios, as posições dos rios e muitas outras coisas que se pintam para que possam

entender”.

As formulações de Varchi foram utilizadas nas questões levantadas por Gutiérrez de los Ríos na

argumentação no que se refere à nobreza da arte. Ele segue basicamente as orientações do Varchi, ao

descrever as características de cada uma das artes, defendendo sua nobreza, a sua antiguidade e

dificuldades intelectuais, ou seja, sua maior proximidade com o desenho. Esta idéia que tanto a pintura

quanto a escultura tinham o mesmo princípio, isto é, o desenho e o mesmo propósito, que era a

imitação artificial da natureza, foram formulados por Varchi.

16 Gutierrez de los Ríos, Gaspar. Noticias Gerais. P. 164 “Pero para la invención del pintarlas, esculpirlas, y ordenarlas em

estas artes, no se atreve qualquer artífice dellas, si no los muy grandes y proeeminentes. Mas, si por las historias escritas se

eterniza la memoria de las cosas: también y mucho mas se eterniza por médio de las historias relevadas, figuras, estatuas,

colossos, medallas, y monedas; que está menos sujeto a las injurias del tiempo; y aun algunas vezes la verdad de la historia escrita, si tiene alguna se saca por las dichas estatuas.”

17 São Gregorio Magno, Epistulae ad Sarenum Massilensem episcopum, em Opera Omnia, Venecia, 1771, VIII, p.134

“Aliud est picturam adore, aliud per picturae historiam quid sit adorandum addiscere. Nam quod legentibus scriptura, hoc

idiotis cernentibus praestat pictura; quia in ipsa legunt qui litteras nesciunt.”

18 Sobre este assunto existem dois autores que tratam deste tema Castellani Faventini, De imaginus et miraculis sanctorum,

Bononiae, 1559. Simon Maioli, Historiarum totius orbis omniumque temporum pro defensione sacrarum imaginum

adversus iconomachos libri seu centuriae sexdecim, Roma, 1585.

Page 262: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

255

Observamos que a busca pela liberalidade das artes do desenho estava ligada ao reconhecimento

de um novo status social para os artistas. Para a defesa da arte utilizou argumentos da nobreza da

pintura ligada a sua antiguidade; e as dificuldades intelectuais para a sua execução. Também definia

que todas as artes decorativas tinham por base o desenho e consequentemente estas artes se embasavam

em determinadas ciências para a sua execução. Percebemos também o objetivo de mostrar que as artes

do desenho tinham o intuito de imitar artificiosamente a natureza.

Page 263: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

256

Litterrae, virtus et scientia: a Ratio Studiorum e a doctrina pietati

iungenda

Litterrae, virtus et scientia: the Ratio Studiorum and the doctrina pietati iungenda

Luiz Fernando M. Rodrigues

Resumo: A Companhia de Jesus não foi fundada como uma Ordem voltada ao ensino. A ideia

de Inácio de Loyola e dos primeiros companheiros previa um grupo homens apostólicos dotados de

uma adequada e madura preparação científica e espiritual. Entretanto, como a maioria das vocações não

estava em grau de assumir tarefas operativas ou ministeriais, assim como previra o fundador, logo

houve a necessidade de promover uma formação dos membros da Companhia que fosse sólida não só

em filosofia e em teologia como também nas ciências. Os jesuítas deviam estar preparados intelectual e

espiritualmente para poderem defender com eficácia a Igreja Católica (em um ambiente de Reforma) e

para desempenharem as missões que o Papa lhes confiasse. Após cerca de meio século de tentativas,

correções, experiências e melhoramentos, em 1599, publicava-se a Ratio atque Institutio Studiorum

Societatis Iesu, o “plano” educacional dos colégios da Companhia nas mais variadas partes do globo.

Embora vulgarmente se traduza por código, ou método, a Ratio Studiorum é mais do que um “plano de

estudos”, ou um curriculum escolar, um regulamento dos colégios dos jesuítas. Ela é o regime escolar

que presidiu ao ensino nos colégios dos Jesuítas, desde que foi composto (no final do séc. XVI), até à

extinção da Companhia de Jesus, em 1773 (com as necessárias adaptações). O presente artigo tem por

objeto mostrar como a Ratio conjugava as letras humanas e as artes liberais à formação do carácter. Ao

promover a união entre litterae et virtus, a Companhia formou uma Doctrina pietati iungenda (piedade

unida ao saber) que sustentava a compatibilidade entre a educação ‘humanística’, por um lado, e a

filosofia, ou ciência aristotélica (com um programa de estudos de matemática), e a teologia de S.

Tomás, por outro.

Abstract: The Society of Jesus was founded as an order not geared to teaching. The idea of

Ignatius and the first companions foresaw an apostolic men provided with adequate and mature

scientific and spiritual preparation group. However, like most vocations was not able to assume

operational or ministerial tasks, as well as the predicted founder, soon there was a need to promote

training of members of the Company that was solid not only in philosophy and theology as well as in

the sciences . The Jesuits were to be intellectual and spiritually prepared to be able to effectively defend

the Catholic Church (in an environment of reform) and to carry out missions that Pope trust them. After

nearly half a century of trying, corrections, improvements and experiences, in 1599, was published the

Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu, educational "plan" of the colleges of the Society in

various parts of the globe. Although commonly translates by code, or method, the Ratio Studiorum is

more than a "curriculum" or a school curriculum, a regulation of the colleges of the Jesuits. It is the

regime that presided over the school education in the schools of the Jesuits, since it was composed (in

the late sixteenth century), until the extinction of the Society of Jesus in 1773 (mutatis mutandis). This

article aims to show how the ratio combining the humane letters and the liberal arts to the formation of

character. To promote unity between litterae et virtus, the Company formed a Doctrina pietati

iungenda (united piety to know) that supported the compatibility between the 'humanistic' education on

the one hand, and philosophy, or Aristotelian science (with a program of studies mathematics), and the

theology of St. Thomas, on the other.

Page 264: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

257

Praticamente desde a sua fundação, a Companhia de Jesus sempre manifestou uma grande

atenção ao desenvolvimento de uma teologia do visível e a uma pedagogia da imagem. Do grande jogo

de perspectivas do teto da Igreja de Santo Inácio em Roma às cenas teatrais, das grandes pinturas

barrocas as pequenas imagens devocionais, os jesuítas, de certa forma, se impuseram como promotores

de uma cultura visual, cujos reflexos são sentidos até os nossos dias. De fato, até bem recentemente, os

historiadores que se ocuparam da arte jesuítica, ou melhor, das artes dos jesuítas, voltaram a sua

atenção à relação entre a arte e a espiritualidade inaciana.1 Nos últimos anos, os estudiosos que se

ocupam deste tema têm enraizado as práticas artísticas dos jesuítas no terreno da espiritualidade

inaciana, a qual sempre foi muito voltada à prática da piedade visual e do sensível. Por outro lado, uma

cultura visual da Companhia impregnada pelo humanismo e, ao mesmo tempo, estreitamente vinculada

com a ação pedagógica dos jesuítas somente muito recentemente começou a torna-se um tema de

estudo. A relação arte, imagem e pedagogia da Companhia, tendo como raiz a espiritualidade inaciana,

é território ainda muito pouco explorado. Com efeito, para os estudiosos do tema, arte e imagem,

embora seja duas categorias que os especialistas distinguem com bastante clareza, na antiga Companhia

estavam como que englobadas pela grande categoria das artes retórica e poética, onde a engenhosidade

do artifício retórico desfocava qualquer busca pela estética como tal.2

A ideia inicial de Inácio de Loyola não era fundar uma nova Ordem religiosa. Inácio e o

pequeno grupo amigos, todos estudantes da Universidade de Paris, tinham decidido colocarem-se a

serviço de Deus e do próximo, onde houvesse maior necessidade. Como fruto do amadurecimento

espiritual da prática do discernimento, tinham decidido dedicarem-se à assistência dos peregrinos

cristãos no ambiente hostil da Terra Santa. Quando este projeto tornou-se impraticável, o grupo de

amigos, que viria a ser o núcleo fundador da Companhia de Jesus, colocou-se apresentou-se ao

Romano Pontífice, colocando-se à disposição para onde ele os quisesse enviar. Foi então que nasceu a

decisão de fundar a Companhia de Jesus e que o grupo iniciou a sua atividade apostólica.

O natural processo de institucionalização da nova Ordem religiosa levou Inácio a entrar no

mundo da educação. A necessidade de formar o estudante jesuíta fez com que a Companhia se volta-se

à fundação de casas próprias para o estudo de seus membros ingressantes. Gradualmente, a nova

Ordem passou à admissão de estudantes não jesuítas nas suas classes de estudos. E, acompanhando a

crescente demanda, fundou a primeira instituição de escola secundária na cidade de Messina, em 1547,

a qual, em breve tempo, foi seguida por outras fundações de escolas.

Etinne Pasquier, celebre professor da Universidade de Paris, criticava asperamente os primeiros

jesuítas e as suas escolas porque tinham rompido com o secular princípio da vida religiosa que proibia

estudos humanísticos diferentes da filosofia e da teologia escolástica. da mesma forma, as difusas

críticas dos círculos eclesiásticos fizeram com que os jesuítas Suarez e Ribadeneira defendessem a ação

pedagógica dos jesuítas, negando a “inovação perigosa” da junção do ensino das matérias humanísticas

1 Apenas como exemplo, podemos citar FABRE, Pierre-Antoine, “Histoire des arts visual”, in: Revue de synthèse, 120

(1999): pp. 462-468. E, para um status quaestionis dos estudos sobre a “arte jesuítica”, veja-se BAILEY, Guvin Alexandre, “Le style jésuite n’existe pas”: Jesuit Corporate Culture and Visual Arts, in: O’MAILLEY, John W.; BAILEY, Guvin

Alexandre; HARRIS, Steven J.; KENNEDY, T. Frank (eds.), The Jesuit. Culture, Sciences, and Arts, 1540-1773. Toronto:

Toronto University Press, 1999, pp. 38-89; LEVY, Evonne, “Early Modern Jesuit Arts and Jesuit Visual Culture. A view

from the Twenty-First Century”, in: Journal of Jesuit Studies, 1 (2014): pp. 66-87. Para uma bibliografia sobre o tema,

consulte-se DEKONINCK, Ralph, “Ad imaginem”. Status, fonctions et usages de l’image dans la literature spirituelle

jésuite du XVIIe siècle. Ginebra: Droz, 2005.

2 DEKONINCK, Ralph, “Conformare mores. La cultura emblemática en la pedagogía jeuítica”, in CHINCHILLA, Perla;

MENDIOLA, Alfonso; MORALES, Martín Maria (cords.), Del ars historica a la Monumenta Historica: la historia

restaurada. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 2014, pp. 67-93.

Page 265: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

258

com as científicas. A atividade de ensino que os jesuítas desenvolviam não provocava uma violação

dos princípios da vida religiosa, pelo contrário, inseria-se na grande tradição dos Padres da Igreja,

como Clemente de Alexandria e Orígines.3

Na segunda metade do século XVI, o quadro da educação escolar foi irreversivelmente

modificada pelo surgimento de novas congregações religiosas que se voltavam à instrução escolar. No

final da sua vida, nos últimos dez anos, Inácio aprovou pessoalmente a fundação de 39 escolas da

Companhia, das quais, 35 já funcionavam antes de 1556, ano da sua morte. Foi o padre Polanco, o

novo geral da Companhia, quem comunicou aos jesuítas que a educação se transformara na missão

prioritária dos jesuítas.

Nestas escolas, os jesuítas baseavam os seus métodos educativos em dois eixos fundamentais:

aquele da escolástica tardo-medieval, que privilegiava a análise intelectual e o modo de apreender

como fim em si mesmos; e aquele dos humanistas, que voltavam a educação à inserção na vida social.

Foram estes últimos que relacionaram a educação voltada à formação do caráter com a reforma do

Estado e da Igreja. Ao contrário da educação monástica que exaltava a “contemplação,” os humanistas

afirmavam como objetivo da educação a formação ao senso estético e aos justos valores.

Embora a educação fossem ponto central no fenômeno do humanismo, os studia humanitas

eram privilégio de grupos eruditos, príncipes e cortesãos, de famílias com boas condições econômicas

e, sobretudo, mantinha-se confinado ao mundo eclesiástico. A educação no humanismo, grosso modo,

inseria-se nos novos ideais pedagógicos e cívico-políticos da formação dos príncipes e governantes.4

A efervescência cultural provocada pelo humanismo trouxe à Europa novos dilemas espirituais,

que conjugados a outros fatores, provocaram a divisão entre uma Europa católica e outra protestante.

Contudo, a prática pedagógica exercitada nas escolas da Companhia muito se assemelhava a das

escolas dos Irmãos de Vida Comum, cujas escolas tinham sido absorvidas pela Reforma Protestante.

Não havia muita distinção quanto ao valor formativo atribuído às letras clássicas entre os jesuítas e os

grandes mestres humanistas, tais como Erasmo, Budé, Vives ou Tomás Moro. Por outro lado, foi na

resposta que os jesuítas deram às necessidades da Contra-Reforma Católica que possibilitou fazer com

que o plano formal e sistemático da práxis educativa das escolas jesuíticas fosse assumido pela Igreja

como o modelo educativo para a Europa Católica.5 Esta práxis educativa, distintiva da Companhia de

Jesus, era fruto da formação de uma rede escolar, cujo plano de estudos ficou conhecido como Ratio

atque Institutio Studiorum Societatis Iesu.

O ensino dos jesuítas acompanhava a expansão apostólica da Companhia. Messina, Goa,

Gandia e Coimbra foram as primeiras experiências educativas dos jesuítas que abriram suas portas à

formação de leigos, juntamente com a de seus próprios membros. O caráter gratuito destas escolas

garantiu o imediato sucesso. Apoiados por “fundadores-benfeitores” (autoridades civis e eclesiásticas,

3 KOLVENBACH, Peter-Hans, “linee di Pedagogia della Compagnia di Gesù”, in: GUERELLO, F.; SCHIAVONE, P., La

Pedagogia della Compagnia di Gesù. Atti del Convegno Internazionale. Messina 14-16 novembro 1991. Messina: ESUR Ignatianum, 1992, pp. 73-88.

4 Sobre este tema, no mundo português, veja-se os estudos de: SOARES, Nair Castro, O Príncipe Ideal no século XVI e a

obra de D. Jerónimo Osório. Coimbra: Inst. Nac. de Investigação Científica, 1994; Idem, “Humanismo e Pedagogia”, in:

Humanitas 57 (1995): pp. 799-844; Idem, “Pedagogia humanista no Colégio das Artes no tempo de Anchieta”, in: Actas do

Congresso Internacional "Anchieta em Coimbra — 450 anos. Colégio das Artes da Universidade de Coimbra (1548-1998)",

Coimbra, 25-29 de Outubro de 1998. Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 2000, pp. 1039-1065.

5 MIRANDA, Margarida (Introd., vers. e notas); LOPES, José Manuel Martins, Ratio Studiorum da Companhia de Jesus

(1599). Regime escolar e curriculum de estudos. Alcalá: Fac. de Filos. de Braga/Prov. Port. da Comp. de Jesus, 2008, p.19.

Page 266: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

259

ou mesmo ricos comerciantes), que garantiam o funcionamento material da escola, os jesuítas podiam

oferecer às cidades onde se instalavam mestres gratuitos. Desta forma, em cerca de três décadas, a

Companhia já contava com duas centenas de instituições. É neste sentido que Maragarida Miranda,

estudiosa da pedagogia da Companhia de Jesus, afirma que o fenômeno jesuítico é indissociável do

fenômeno do humanismo.6

A oferta de uma educação escolar regular e institucional gratuita, que ultrapassava a instrução

elementar, era algo totalmente inovador. Alguns colégios jesuítas ultrapassavam 1500 inscritos. Além

disto, a proposta da Companhia abria espaço para a formação de uma ampla faixa social, para além dos

filhos da nobreza, ou dos membros da corte.

O caráter gratuito do ensino da Companhia, oriundo do próprio voto de pobreza dos jesuítas e

institucionalizado pelas Constituições da Ordem, fator do sucesso da expansão dos colégios, na

verdade, criou também um problema. Em Portugal e na Itália, por exemplo, os pedidos de fundações de

escolas muito muito além das possibilidades reais da Companhia. O principal problema, contudo, não

era tanto o sustento financeiro das escolas, mas a insuficiência de professores de excelência. Muitos

deles eram forçados a se transferirem de colégio em colégio para atenderem as necessidades, numa

práxis contraproducente. Havia que manter a qualidade do ensino.

Se nos séculos XV e XVI, forma os humanistas italianos a serem os primeiros a proporem um

curriculum de estudos humanísticos, tocou à Companhia tanto o primado da extensão das escolas em

escala global, quanto a divulgação de um sistema de educação supranacional e supracontinental. Neste

sentido, a Ratio Studiorum representa a primeira institucionalização dos studia humanitas, um

curriculum de estudos humanísticos, proposto para uma ampla faixa social, distintivo da ação

pedagógica da Companhia de Jesus.

A popularidade do modelo de ensino jesuítico tem como base a junção dos studia humanitas (e

uma concepção retórica que harmonizava a atividade do pensamento com a respectiva expressão) ao

método parisiense, fundados na ordem e no exercício constante.7

As linhas mestras que serviram para esta exitosa intuição dos jesuítas pode ser vista na quarta

parte das Constituições da Companhia de Jesus, toda ela dedicada à “instrução das letras” como “meio

para ajudar o próximo” (uma tradução prática do Princípio e Fundamento dos Exercícios Espirituais de

Inácio de Loyola):

[307] 1. O fim que a Companhia tem diretamente em vista é

ajudar as almas próprias e as do próximo a atingir o fim último para o

qual foram criadas. Este fim, além de uma vida exemplar, exige a

necessária doutrina e a maneira de a apresentar. Portanto, (...) devem-se

procurar os graus de instrução e o modo de a utilizar para ajudar a

melhor conhecer e servir a Deus nosso Criador e Senhor. Para isto a

6 MIRANDA, Margarida, “Humanismo jesuítico e identitade da Europa. Uma comunidade pedagógica europeia”, in:

Humanitas, 53 (2001): pp. 83-111. Disponível em: http://www.uc.pt/fluc/eclassicos/

publicacoes/ficheiros/humanitas53/03_Miranda.pdf. Acessado em: 31/09/2014.

7 MIRANDA, Margarida (Introd., vers. e notas); LOPES, José Manuel Martins, Ratio Studiorum da Companhia de Jesus

(1599)..., op.cit., p. 23.

Page 267: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

260

Companhia funda colégios e também algumas Universidades, onde os

que (...) forem recebidos (...) se possam instruir (...).8

Nas Constituições da Companhia, Inácio fixou o objetivo principal da Ordem: “ajudar as almas

próprias e as do próximo a atingir o fim último para o qual foram criadas” (conforme o Princípio e

Fundamento dos Exercícios Espirituais, n. 23)9. Portanto, para se alcançar este fim último, é necessário

não só exemplaridade de vida, mas também de doutrina, ou seja, instrução e conhecimento. De

consequência, a ação concreta que a Companhia deveria fazer era a de proporcionar as condições

necessárias para que os homens pudessem alcançar virtude e sabedoria (probos simul ac doctos),

ajudando-os a progredir tanto nas ciências quanto nas virtudes.

E as Constituições sancionam institucionalmente este ideal quando propõem lado a lado o modo

de vida virtuosa e a instrução das letras, artes e ciências, tanto aos escolásticos da Companhia, quanto

aos leigos de todas as faixas sociais:

[308] (...) pareceu-nos necessário ou muito conveniente, que os

que entrarem nela [na Companhia] sejam pessoas de vida honesta, e com

instrução capaz para este trabalho. E, como homens bons e instruídos se

encontram poucos (...), e mesmo desses a maior parte quer já descansar

dos trabalhos passados, achamos muito difícil que a Companhia possa

desenvolver-se com as vocações de homens instruídos, bons e sábios (...).

Por tal motivo, pareceu-nos bem a todos (...) tomar outro caminho:

admitir jovens que, pela sua vida edificante e pelos seus talentos, dêem

esperança de vir a ser homens ao mesmo tempo virtuosos e sábios, para

cultivar a vinha de Cristo Nosso Senhor. Devemos igualmente (...) aceitar

colégios, fazendo parte ou não de universidades, quer tais universidades

sejam governadas pela Companhia quer não. (...) assim aumentará o

número dos que se hão de empregar [no serviço de sua divina

Majestade], e serão ajudados a progredir mais na ciência e na virtude.10

Ainda segundo as Constituições, este foi o motivo principal pelo qual Inácio e o grupo fundador

da Companhia concordaram em mudar o projeto inicial, voltando-se à promoção a fundação de escolas

e universidades, como meio eficaz para, pela instrução, levar os homens ao conhecimento e serviço do

Criador.

É interessante notar aqui que as Constituições já na sua primeira edição de 1558, com esta e

outras formulações semelhantes, apesar das mudanças das condições históricas e sociais que viriam,

antecipou o princípio animador da Ratio Studiorum, consagrado no binômio virtues et litterae.

Muito embora a redação da Ratio Studiorum seja posterior a das Constituições da Companhia, o

texto definitivo apareceu após uma longa fase de experimentação nas escolas. Estas experiências

concretas levaram a um logo período de redação (cerca de 50 anos) até a sua versão definitiva, em

1599.

8 Cf. versão oficial em língua portuguesa, correspondente ao original latino que se encontra disponível on-line:

Constitutiones Societatis Iesu cum earum declarationibus. Romae, in Collegio eiusdem societatis, 1583, Pars IIII, pp. 113-

114. Disponível em: http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1010740& posicion=1. Acessado em:

31/09/2014. Como normalmente se citam as Constituições, os números entre [ ] remetem aos parágrafos das Constituições.

9 Idem, ibidem.

10 Constitutiones Societatis Iesu..., op. cit., pp. 112-114.

Page 268: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

261

A eficácia operativa garantiu o seu sucesso tanto na Companhia, quanto na sociedade como tal.

Todavia, a incorporação do modus parisiensis, no que diz respeito à organização didática da Ratio,

fruto da experiência universitária de Inácio e o grupo fundador, atesta a aplicação de um outro princípio

importante dos Exercícios: a regra do tantum... quantum. No Princípio e Fundamento dos Exercícios

Espirituais [23], Inácio resume o fim do homem (“criado para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso

Senhor e, mediante isto, salvar a sua alma”), bem como o sentido de todo o criado (“e as outras coisas

sobre a face da terra são criadas para o home, e para que o ajudem na consecução do fim para o qual é

criado”). Disto decorre que “o homem tanto há de usar delas, quanto as ajudem para o seu fim, e tanto

deve deixá-las, quanto para ele o impedem11

Ou seja, na visão espiritual de Inácio, para que o homem

alcance o fim ao qual é propenso, deve-se fazer “indiferente”, isto é, totalmente desapegado de qualquer

bem material ou afeto humano. Esta virtude da indiferença inaciana é alcançada mediante o exercício

prático do discernimento (buscar a vontade de Deus em todas as coisas) que, por sua vez, serve-se desta

simples regra geral: sem a malícia do pecado, nenhum elemento do criado é mal em si e por si; é o seu uso

que pode desviar homem do seu fim, daí que deve usar das coisas tanto quanto conduzem a Deus, e deixar

as mesmas coisas tanto quanto o desviem de seu fim último, o Criador. Este princípio prático é a chave de

incorporação e rejeição de qualquer elemento pedagógico usado pala Ratio Studiorum.

Consequentemente, o programa escolar dos humanistas não se apresentava com um mal em si, por

isso, os mestres jesuítas podiam dispor dele tanto quanto favorecesse para o fim que a Companhia se

propunha, ajudar as almas. Daí que a escolha pela opção do saber humanístico e retórico resultaram em

elementos centrais da ação pedagógica jesuítica.

Neste sentido, pode-se afirmar que os vários autores e colaboradores da redação da Ratio

Studiorum não criaram um documento ex-nuovo. Fieis aos princípios dos Exercícios e das Constituições

da Companhia, os jesuítas reuniram de forma sistemática, coerente e prática, e por isso mesmo inovadora,

o que de mais eficaz conheciam na sua época: institucionalizaram um sistema de regras práticas que

garantia a qualidade do ensino, mesmo que os mestres a disposição não fossem tão brilhantes.

A primeira das “Regras para o Provincial” na Ratio Studiorum especifica a finalidade dos estudos

na Companhia: “enseñar a los demás todas las materias que sean conformes con nuestro instituto, con el

fin de que se muevan al conocimiento y al amor de nuestro Creador y Redentor”.12

É importante notar neste objetivo, repetidamente enunciando ao longo do texto da Ratio, que o

caminho para o conhecimento e para o amor de Deus passa necessariamente pelo conhecimento do

criado. Por isso, para a Companhia, o ensino das artes humaniores era o caminho por excelência da

educação.

Além disto, como os colégios da Companhia tinham como característica principal a gratuidade

do ensino, isto possibilitava que a instrução escolar jesuítica fosse aberta a todos, em contraste com os

studia humanitatis que continuavam a ser oferecidos a grupos sociais privilegiados (príncipes, nobres,

ricos comerciantes, cortesãos, homens da Igreja).

Portanto, uma das características mais inovadoras do ensino da Companhia estava em apoiar o

studium numa ética humanística, na qual o talento e o trabalho se transformavam na mais elevada

11 Tradução do latim e grifo nosso. LOYOLAE, Ignatii, Exercitia Spiritvalia. Antverpiae: apud Joannem Meursium, 1635.

12 Por praticidade, reproduzimos a tradução espanhola da Ratio de 1599 conforme a tradução de Gustavo Amigó. In:

Documentos Corporativos, vol. I., s/d, s/l. Para a versão latina, consultar: Ratio Atqve Institvtio Stvdiorum Societatis Iesu.

Antverpiae: apud Joannem Meursium, 1635, p. 5.

Page 269: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

262

dignificação da pessoa e que, por isso, abriam o acesso à virtus. Nas instituições de ensino da

Companhia, os mestres jesuítas proporcionavam tanto a leigos quanto a escolásticos13

iguais

oportunidades para a sua formação intelectual, expressão de dignificação humana.14

O curriculum elaborado pela Ratio previa um programa interdisciplinar, segundo o qual o

tradicional estudo de Aristóteles e da teologia tomista era conjugado aos saberes humanísticos. Por

isso, a Ratio unia o estudo das letras (retórica) ao das artes liberais, à semelhança do modelo escolar

greco-romano. Todavia, o ensino da retórica concebido pela Ratio já não calcava exclusivamente nos

artifícios técnicos das letras, mas integrava os saberes, como princípio unificar de cultura.

Assim tratados, os estudos humanísticos ensinados nos colégios da Companhia visavam

também a formação do caráter do estudante. Não apenas voltado para o desenvolvimento da mente,

mas também para o do corpo, o curriculum jesuíta voltava-se para uma vida em sociedade, para uma

vida cívica ativa. Daí a importância do ensino da história, da filosofia moral e da eloquência,

disciplinas que pertenciam à civilis scientia ou rerum civilium scientia, isto é, ao que hoje chamaríamos

de ciência política.

Neste sentido, o desenvolvimento da cultura, na apreensão dos saberes humanísticos, e a

formação do caráter, no desenvolvimento das virtudes, deveriam preparar o indivíduo para uma vida

cívica; o estudo de Cícero e da oratória eram objeto das classes de retórica, aliadas aos saberes

humanísticos mais modernos na Europa de então.

Sob a designação de estudos de Humanidades (o primeiro ciclo de estudos do programa da

Ratio), estudavam-se as línguas, os estudos literários e a retórica, com também o teatro, a história, a

geografia e a filosofia clássica. Aqui, a cultura humanística era entendida no sentido mais amplo,

enquanto formação humana integral e o processo que a ela conduzia. Ao primeiro ciclo, acrescia-se

ainda o estudo da matemática, lógica, ética, filosofia e ciências naturais, formado o ciclo das Artes.

Visava-se o desenvolvimento tanto intelectual quanto moral do indivíduo.

Segundo o programa proposto pela Ratio, as letras humanas não podiam ser estudadas de modo

separado da formação de caráter. Pelo contrário, a ideologia do programa dos colégios da Companhia

era litterae et virtus. O primeiro parágrafo das “Regras comuns aos professores das classes inferiores”

fixa bem a finalidade da educação: “[Educar] os moços que foram confiados à formação da Companhia

de Jesus, de forma que eles possam ir aprendendo, juntamente com as letras, também os costumes

cristãos”. E a primeira das “Regras para os alunos externos à Companhia”, é ainda mais explícita:

“Aqueles que frequentam os colégios da Companhia de Jesus para receberem instrução saibam que (...)

cuidaremos tanto da sua formação nas artes liberais como na piedade e nas restantes virtudes”. Esta é,

pois, a Doctrina pietati iungenda (piedade unida ao saber) dos currículos dos Colégios da Companhia.

E qual o papel das imagens na formação dos alunos da Companhia? Segundo os ditames da

Ratio, em conformidade com a Doctrina pietati iungenda, os alunos dos colégios jesuítas deveriam, por

um lado, aprender a conjugar as imagens com as máximas da sabedoria dos autores clássicos e cristãos,

e, por outro, transferir o conteúdo da imagem para a linguagem escrita, desvelando o seu sentido. Tudo

13 Do latim, Scholastico, refere-se ao título empregado a todos os estudantes jesuítas, desde o momento em que pronunciam

os votos simples perpétuos, no final do noviciado, até os últimos votos solenes, enquanto são ainda considerados em período

de formação.

14 Veja-se as “Regras para o prefeito de estudos inferiores”, no parágrafo “admissão de novos alunos”; e as “Regras

comuns aos professores das classes inferiores”, no parágrafo “progresso dos estudantes”.

Page 270: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

263

isto deveria ser feito segundo a aplicaçãoo das regras da lógica da escolástica e da oratória da retórica

(inventio, definitivo, descriptio, explicatio, etc...)15

.

Neste sentido, a imagem tem um papel de transmissor de uma verdade. Em outras palavras, o

estudante deveria poder traduzir um elemento por outro, isto é, partindo do princípio de que toda

verdade se deixa ver, e que todo visível se deixa entender e compreender através da palavra eloquente,

o estudante deveria saber transitar com desenvoltura entre o verbo e o icônico, entre a versão e o tema.

Este princípio pedagógico se torna ainda mais evidente quando se tem presente a máxima

aristotélica de que “nada pode entrar na alma mais do que pelos sentidos”. Assim, às verdades

teológicas e epistemológicas, a pedagogia da Ratio junta o antigo princípio retórico, muito usado na

Antiguidade clássica, do utile dulci (útil e agradável). Tal como foi enunciado pela primeira vez por

Horácio16

, o agradável deve estar unido ao útil, para instruir sempre divertindo; uma espécie de união

entre o prazer e o conhecimento; do prazer do conhecimento que deve exprimir-se na cultura da

imagem.

Para concluir, podemos dizer que a imagem, assim como a arte em geral, no currículo das

escolas da Companhia, tem uma função pedagógica, com vistas à formação do homem virtuoso e culto.

De maneira muito efetiva, o mundo real colocado à vista de todos é projetado e figurado na imagem.

Esta, por sua vez, transforma-se num speculum in aenigmate, segundo a expressão paulina (1 Cor.

13,12). Contudo, longe de se transformar num hieróglifo “exotérico”, fechado ao desvelamento

humano, justamente com a utilização dos instrumentos das studia humanitas, torna-se aberto ao

conhecimento das letras (litterarum peritia) e das coisas (rerum scientia). Mas só adquire status de

civilis scientia quando formadora de caráter e virtudes, sempre segundo o princípio inaciano de buscar

a salvação própria e das almas na busca constante da maior Glória de Deus.

15 Cf. “Regras para o professor de Retórica”, no parágrafo sobre a disputa, a Ratio exemplifica como os exercícios de

língua grega podiam consistir em “comentar os hieróglifos, os símbolos, as sentenças de Pitágoras, os apotegmas, os

adágios, os emblemas ou os enigmas”.

16 Quinto Horacio Flaco, Oeuvres complètes d'Horace: Satires, épitres, art poétique. Art poétique. Tome second. Paris:

C.L.F. Panckoucke, 1832, v. 343-344.

Page 271: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

264

Livros do século XVIII: por um estudo dos seus materiais

Books of the 18th century: via a study of their materials

Walmira Costa

Reumo: Um dos objetivos da Academia de Ciências de Lisboa, criada em 1779, foi fomentar a

indústria no Reino e em seus domínios, assim como contribuir para o aumento da agricultura, e

perfeição das artes. As viagens filosóficas propostas pelo italiano Domenico Vandelli, um de seus

membros e fundador, tiveram contribuição importantíssima neste processo. Este artigo pretende

contextualizar historicamente estas viagens, assim como explicar brevemente o porquê do interesse em

produzir materiais dantes ignorados ou desconhecidos, principalmente as matérias corantes. A análise

molecular dos materiais da pintura de dois códices de capitanias distintas (MG e BA) foi realizada por

μ-EDXRF (micro-fluorescência de raios-X dispersiva de energia) e μFTIR (micro-espectroscopia de

infravermelho por transformada de Fourier). Os resultados obtidos mostram-nos o uso de corantes e

pigmentos de origem européia. Outros, entretanto, poderão ter origem brasileira.

Abstract: As one of its main goals, the Academy of Sciences of Lisbon, founded in 1779, had

encouraged the industry in the kingdom and in its domains and also to the growing of the agriculture

and to the perfection of the arts. Domenico Vandelli, member and founder, had a very important

contribution to the development of this process, especially through his “viagens filosóficas”

(“philosophical journeys”). The article aims to historically contextualize these journeys, as well as

explain briefly the why of the interest in producing materials once ignored or unknown, particularly

dye stuffs. A molecular analysis of painting materials from two codices from distinct captaincies

(Minas Gerais and Bahia) was performed by EDXRF-μ (micro-fluorescence X-ray energy dispersive)

and μFTIR (infrared microwave spectroscopy by Fourier transform). The results have shown us the use

of dyes and pigments of European origin. Others, however, may have had Brazilian origin.

Pigmentos e corantes dos novos domínios portugueses: um novo olhar

No Brasil, ainda não existe um estudo sistemático que demonstre os pigmentos e corantes

utilizados pelos artistas barrocos para produzir suas obras. Um levantamento do estado da arte mostrou-

nos uma produção científica ainda tímida necessitando ser ampliada para que se possam desvendar

pontos ainda incógnitos no campo da História da Arte Técnica e dos materiais da pintura no século

XVIII1. Estabelecer critérios de comparação de obras de um mesmo período histórico é uma mais valia

que deve ser considerada principalmente pelos historiadores da arte, conservadores, e museólogos.

Trabalhos como os de Souza (1996)2, Moresi (1999)

3, e Paula (2011)

4 são uma pequena amostra das

1 No entanto, isso não quer dizer que não existam publicações diversas que versem sobre o universo econômico, cultural e científico no século XVIII.

2 SOUZA, Luiz Antônio Cruz. Evolução da tecnologia de policromia nas esculturas em Minas Gerais no século XVII: o

interior inacabado da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Catas Altas do Mato Dentro, um monumento

exemplar. 1996. 115f. Tese (Doutorado em Química) – Escola de Química, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo

Horizonte, 1996.

3 MORESI, Claudina M. D.; WOUTERS, Jan; PEREIRA, Marília O. S. Estudo da laca de garança americana e seu uso na

identificação de lacas vermelhas usadas em obras de arte mineira. In: VIII CONGRESSO DA ABRACOR, 8º, 1999, Ouro

Preto. Associação Brasileira de Conservadores-Restauradores de Bens Culturais. Rio de Janeiro, 1996. p.313-318.

Page 272: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

265

possibilidades de estudo dos pigmentos e corantes utilizados em trabalhos artísticos no Brasil do século

XVIII. Nas fontes consultadas, o trabalho de investigação de Freitas (2004)5 é o único que faz um

estudo aprofundado dos materiais da encadernação e da pintura (ligantes6, corantes e pigmentos)

utilizados para confeccionar um códice produzido na capitania da Bahia em 1790.

Desta forma, pretende-se apresentar, brevemente neste artigo, os materiais da pintura sugeridos

pelos naturalistas para serem produzidos nos novos domínios portugueses, além de fazer uma rápida

comparação dos materiais da pintura de dois códices: um feito por um naturalista em 1790 na capitania

da Bahia, e outro de 1794 mandado fazer pela irmandade religiosa de São Vicente Ferreira da capitania

de Minas Gerais.

Estudos nos mostram que uma boa parte dos objetos, de caráter artístico ou não, produzidos

pelo homem em sua trajetória, possui algum tipo de pigmento ou corante. No geral, estas substâncias

são responsáveis pela cor em vários tipos de suportes como o papel, pergaminho, têxtil, metal, couro,

madeira, dentre outros. Por muito tempo, o segredo de fazê-los ficou restrito aos pintores, alquimistas

ou às corporações de ofícios.

Por longo período, muitas delas sobreviveram devido aos segredos dos processos de seus

associados. Dentro deste universo, a informação era restrita a um grupo que trocava informações

apenas entre si. Prática que não ficou exclusa às Academias de Ciências que também tinham esta

preocupação de reter o conhecimento entre os seus membros. Já ia longe o século XVII, mesmo assim

todo membro da Royal Society de Londres prometia solenemente, diante da Academia, não revelar

nenhum segredo do resultado de seus experimentos ou repassar qualquer outro tipo de informação que

pusesse em questão os segredos ali revelados.

Na França, um pouco antes de sua revolução histórica, levantamentos realizados para embasar

algumas ações governamentais concluíram que era “indispensável envolver os experts em ofícios e

manufaturas (em geral de outros países), para deles extrair segredos de corporação que, naturalmente,

seriam outra vez preservados a sete chaves.”7 O ministro Jean-Baptiste Colbert seduziu com quantias

calorosas os que revelassem os segredos outrora prometidos em voto de silêncio e exclusividade nas

corporações de ofícios. Alguns foram seduzidos e fizeram fortuna, outros pagaram com a vida por esta

traição.8 Colbert ao fundar a Académie de Sciences, em 1666, acreditava que o estudo das informações

obtidas e sua sistematização, renderiam belas pranchas publicadas no século XVIII. E para a realização

deste trabalho ele indicou alguns de seus membros. No entanto, surge um problema com as pranchas já

publicadas: quem sabia utilizá-las não lia (e quem sabia ler, raramente sabia interpretá-las). Desta

4 PAULA, Carla M.S. A arte do Vale do Jequitinhonha no século XVIII: estudo das pinturas sobre madeira da Capela de

São Gonçalo (Minas Novas - MG) e Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (Chapada do Norte - MG).

2011. 170f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo

Horizonte, 2011.

5 FREITAS, Ana. Rellaçam das madeiras descriptas, que se comprehendem no termo da vila de Caxoeira: estudo e tratamento de um manuscrito do século 18. 2004. 75f. Trabalho de conclusão de curso, Estágio na Área de Documentos

Gráficos. Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Monte da Caparica, 2004.

6 É o componente que une partículas de um pigmento, formando um filme uniforme, contínuo e favorecendo sua adesão ao

substrato.

7 FERRAZ, Márcia. Os estudos sobre a cochoilha entre os séculos XVIII e XIX: uma circulação controversa de

informações. SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA, 13, 2012, Departamento de História, USP. Anais do 13º

Seminário de História da Ciência. 2012, p. 1-2.- 14pp.

8 FERRAZ, loc. cit

Page 273: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

266

forma, o editor da 3ª. Edição da Encyclopédie comenta que diminuiria o número de ilustrações, das

novas edições, já que as publicadas anteriormente pela Académie de Sciences tiveram pouco sucesso.9

Pouco depois deste período, é a Revolução Francesa que vem romper definitivamente com a

ideia de manutenção do conhecimento, até então mantido nas mãos de uma minoria. Os movimentos

sociais nascidos em Paris na segunda metade do século XVIII, influenciaram o desejo de disseminação

do conhecimento em vários países. Em Portugal, este evento envolveu indivíduos e instituições, sendo

que muitos dos feitos realizados com este propósito foram promovidos, financiados e suportados pelo

Estado Português. Deste empreendimento participaram cientistas, juízes, engenheiros-cartógrafos,

médicos, jovens recém-formados em Coimbra, além das academias corporativas e dos altos

funcionários dotados de formação cosmopolita que poderiam ser não só administradores eficientes,

como também “homens da ciência”10

.

Sendo assim, toda informação recolhida e compilada para o fim desejado pela Academia,

destinaria-se exclusivamente ao Estado Português. Neste processo de renovação cultural e científica, a

Coroa Portuguesa teve uma onipresença velada, o que não impediu que isso contribuísse para a

formação de uma “elite do conhecimento”, momento marcado pelo nascimento do Colégio dos Nobres

e da Academia Militar, além das reformas realizadas nos estatutos da Universidade de Coimbra em

1772. A incrível rede de informação criada e sustentada pelos cientistas e funcionários destinados para

este empreendimento, possibilitou ao Estado Português Setecentista conhecer de forma mais

aprofundada e precisa os seus domínios, sobretudo na América. Tal acontecimento possibilitaria

reconhecer os limites físicos dessa soberania e suas reais potencialidades econômicas.11

O desejo de desvendar o potencial econômico dos domínios portugueses levou o italiano,

Domenico Vandelli, membro e fundador da Academia de Ciências de Lisboa, propôr que se fizesse o

que ficou conhecido como Viagens Filosóficas, realizadas na ocasião por naturalistas e mineralogistas.

Na sua Memória sobre a necessidade de uma viagem filosófica feita no reino, e depois nos seus

domínios12

, Vandelli afirma que “... é logo a agricultura, as artes, e comércio o primeiro móvel da

fortuna de qualquer país, e único manancial de todo o bem do Estado, e de todo o interesse ou seja

público, ou particular de uma nação.”13

Sendo assim, ele assegura que o resultado destas incursões

contribuiria para o aumento da agricultura e perfeição das artes. A realização das viagens por ele

propostas objetivavam aguçar o olhar dos responsáveis pela administração do Reino em relação aos

bens desconhecidos ou pouco explorados nas novas terras “conquistadas” (grifo meu). A produção da

cochonilha, inseto parasita de certos gêneros de cactos14

, era um dos objetivos da administração

portuguesa. Como a Espanha deteve o domínio do comércio deste material por muitas décadas,

descobrir como se dava sua produção era de interesse de todos. Da Europa, partiram espiões para o

México com o intuito de descobrir o segredo do processo de fabricação deste corante tão cobiçado. Da

França embarcou, em 1787, Nicolas-Joseph Thiéry de Menonville (1739-1780) e, do Brasil, em 1798,

Hipólito José da Costa (1774-1823). O primeiro safa-se em sua empreitada, já o segundo não tem a

mesma “sorte”. Segundo Ferraz, diferentes códices mexicanos demonstravam a forma de preparação

deste corante, e que na década de 1540 começaram a aparecer menções mais claras à produção da

9 FERRAZ, loc. cit.

10 FREITAS, Ana, 2004, p. 6, apud DOMINGUES, 1991, SILVA, 1999.

11 Ibidem, p. 6.

12 VANDELLI, Domingos. Memória sobre a necessidade de uma viagem filosófica feita no reino, de depois nos seus

domínios. In: Aritmética política, economia e finanças. Lisboa, Banco de Portugal, 1994[1796]. p. 20.

13 VANDELLI, loc. cit

14 Este cacto era chamado de Nopal pelos nativos habitantes da Nova Espanha. No Brasil, ele era conhecido como

Urumbeba.

Page 274: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

267

cochonilha já em língua espanhola, o que antes não existia. Entretanto, segundo ela “algumas formas

especiais de apresentação do produto permaneceram segredo dos nativos”15

, e que também não foram

repassada aos espanhóis.

Com o intuito de descobrir bens ainda desconhecidos ou pouco valorizados e de onde se poderia

ter maior rentabilidade, as viagens filosóficas propostas pelo italiano Domenico Vandelli vêm

proporcionar a renovação do conhecimento e dos novos materiais abundantes nas colônias. Assim, das

mais variadas localidades e proveniências, homens deslocaram-se para os mais diversificados pontos

do Império com o objetivo de enviar aos órgãos da administração central sediada em Lisboa, amostras

e informações textuais que demostrassem a potencialidade dos reinos animal, vegetal e mineral dos

novos domínios. Muitos dos naturalistas e mineralogistas designados para esta atividade levavam

consigo um ou dois desenhistas, encarregados de inventariar o patrimônio das novas terras, além de

registrar tudo que estivesse fora da ótica européia.

Não foram apenas os primeiros designados do rei para fazer um reconhecimento dos novos

domínios que se interessaram pelas produções naturais e curiosidades científicas. O vice-rei do Brasil,

D. Luís Vasconcelos e Sousa16

, os governadores e capitães-generais de Minas Gerais, Cuiabá, Bahia,

Piauí, Maranhão, Mato Grosso também fizeram suas remessas. Foram elas que, na segunda metade do

século XVIII, deram sua rica contribuição nas coleções do Real Gabinete e Jardim Botânico da Ajuda,

do museu particular da Rainha ou da Academia das Ciências17

. Um ofício emitido em 17/01/178618

,

pelo governador da Bahia, D. Rodrigo José de Menezes para Martinho de Mello e Castro informa

sobre as remessas de pássaros para as coleções das quintas reais. Outro, do mesmo remetente na mesma

data, é dirigido aos Capitães-móres das vilas da Capitania, em que lhes recomenda com interesse a

remessa de pássaros e outros animais. As plantas medicinais também tiveram representatividade dentro

deste contexto científico e de descobertas. Prova é o ofício remetido do Ouvidor da Comarca de Ilhéus

para o governador da Bahia “em que lhe comunica da remessa de cascas de plantas medicinais, cujas

propriedades relata.”19

Neste período, o pensamento de Azeredo Coutinho20

, tal como o de Vieira Couto21

, vão de

encontro aos de Vandelli no que diz respeito à importância de se impulsionar a produção de outras

culturas no Brasil. Entretanto, Coutinho e Vieira Couto, naturais da terra brasilis, conheciam-na um

pouco mais do que os que viviam em Lisboa. Ambos sabiam melhor do que ninguém das reais

necessidades das novas terras, e suas proposições vão além das visionadas pelo italiano quando

admitem que a distância das terras agrícolas de Minas Gerais até os portos de mar, sobretudo o Rio de

Janeiro, e as estradas de ruim acesso, impediam um comércio lucrativo de produtos agrícolas. Para

Coutinho era preciso abandonar a busca intensiva de ouro e incentivar o comércio de alguns produtos

como café, chá, cacau, congonha, e as tintas tiradas do anil, da cochonilha, e do urucu. Comercializá-

15 FERRAZ, Márcia. A rota dos estudos sobre a cochonilha em Portugal e no Brasil no século XIX: caminhos

desencontrados. Química Nova, vol. 30, No. 4, 2007, p. 1032-1037.

16 12º vice-rei do Brasil (1778-1790).

17 FREITAS, 2004, p. 7. 18 Inventário dos documentos relativos ao Brasil existentes no Archivo de Marinha e Ultramar de Lisboa. Listagem

disponível em: http://archive.org/stream/inventariodosdoc03almeuoft/inventariodosdoc03almeuoft_djvu.txt. Consulta feita

em 20.09.2014.

19 Inventário dos documentos relativos ao Brasil existentes no Archivo de Marinha e Ultramar de Lisboa. Listagem

disponível em: http://archive.org/stream/inventariodosdoc03almeuoft/inventariodosdoc03almeuoft_djvu.txt

20 José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho (1742-1821) foi o último inquisidor-mor, bispo de Olinda e deputado

eleito pelo Rio de Janeiro nas cortes de Lisboa.

21 José Vieira Couto (1752-1827), mineralogista brasileiro, nascido no Tejuco (Diamantina, Minas Gerais).

Page 275: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

268

los, de certa forma, poderia compensar as grandes despesas com transportes feitas daqueles sertões para

as regiões marítimas.22

Vale ressaltar que, anterior a este movimento de renovação do conhecimento na Europa,

William Usselincx, um neerlandês, encantado com as riquezas no Brasil, publicou em 1608 um

panfleto onde sugeria que se explorassem os produtos da natureza brasileira, dentre eles constam as

matérias corantes.23

Mas certamente esta publicação não teve peso algum na época.

Como pôde ser visto anteriormente, foi notório o interesse das autoridades portuguesas em

desvendar o mistério da produção de alguns corantes produzidos por outros países, algum deles com

alto grau de aceitação no comércio de tinturaria. Vandelli afirma que “por uma lista feita no ano de

1736 se observou que entrava para a Europa, ano comum, 800.000 libras de cochonilha, que estima

perto de 8 milhões florins de Holanda24

...” Além disso, existe um forte interesse em incrementar a

produção de outros pigmentos e corantes similares só que com matéria-prima ainda desconhecida no

mercado europeu e abundante nas colônias. Quais foram os pigmentos utilizados pelos pintores da

América Portuguesa? De onde vinham suas tintas? A produção era local ou do exterior? Como isso era

comercializado na colônia? Nem todas estas perguntas poderão ser respondidas em minha investigação

de doutorado, mas outras, entretanto, estão em via de ser.

Vandelli em sua Memória25

menciona as várias possibilidades de exploração das espécies

vegetais brasileiras. Segundo ele, das madeiras para a tinturaria, poderia ser extraído as “lacas de

diferentes cores, e entre elas uma de cor encarnada, mais fixa que a do pau-brasil.” “... das folhas da

árvore, chamada curajiru se extrai uma tinta quase como a do carmim.” “Da casca da árvore araribá, do

Pará, se tira uma boa cor encarnada”. “No Piauí, cresce uma árvore (Caesalpina Brasiliensis) de cuja

madeira se tira uma boa tinta amarela.” “Da resina elástica ou caoutchouc, se poderiam tirar maiores

utilidades.” “No sertão para as Minas Gerais se acha verdadeira árvore do verniz (Rhus Vernix) do qual

os índios se servem para as cuias.” A resina copal (Rhus copallium) ... é bem conhecida pelo grande

uso que dela se faz nos vernizes, outra fóssil (Succinum copal) se acha em S.Paulo; e em outras partes

do mesmo Brasil”. Uma mina de caparrosa (Vitriolum martis) se acha ... no Piauí.” Perto das Minas

Gerais Simão Pires Sardinha, descobriu um arbusto muito diferente da myrica cerifera, cujo tronco e

ramos estão cobertos de uma espécie de cera.” “Da pedra-ume (Alumen plumosum) há uma abundante

mina no Piauí, e Ceará”. “O ocre amarelo (Ochra ferri) do Pará, e do rio Capim se tira um ocre

encarnado, de cor tão viva, que parece vermelhão.” “A terra sombra (Argilla umbra) semelhante à de

Colônia de pintura, se acha em Piauí, e no Maranhão.” “O Almagre (Ochra ferri pulverea rubra) se

acha no Maranhão, Pará, Piauí...” “A argila branca ou bolo (Argilla bolus alba) chamada tabatinga se

encontra em várias partes do Brasil, e principalmente no Pará, como também o bolo encarnado (Argilla

bolus rubra). Esta Memória de Vandelli é apenas uma de tantas outras publicadas no século XVIII pela

Academia de Ciências de Lisboa, donde se deduz que eram várias as possibilidades de produção de

materiais da pintura no Brasil. Sem falar, é claro, no anil, e na cochonilha anteriormente referenciada.

22 COSTA, Walmira. Livros de ouro: inventário dos termos de compromisso das irmandades religiosas de leigos em Minas

Gerais no século XVIII a partir dos arquivos portugueses. 2009. 50f. Dissertação (Mestrado em Edição de Texto) – Depto.

de Estudos Portugueses. Universidade Nova de Lisboa, 2009. p. 3.

23 COSTA, 2009, p. 27.

24 VANDELLI, Domingos. FERRÃO, Vicente S. Memória sobre algumas produções naturais das conquistas, as quais ou

são poucos connhecidas, ou não se aproveitam. In: Aritmética política, economia e finanças. Lisboa, Banco de Portugal,

1994[1796]. p. 36.

25 Ibidem p. 32-44.

Page 276: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

269

No que tange ao outro objetivo deste artigo que foi referenciar brevemente alguns dos materiais

da pintura de códices das irmandades religiosas feitos no Brasil no século XVIII, a literatura consultada

não revelou nenhum estudo sobre este assunto. Sendo assim, abaixo apresentaremos, de forma suscinta,

alguns dos resultados obtidos por Costa (2014) em suas investigações, assim como os de Freitas (2014)

em um códice de caráter não religioso.

As irmandades mineiras e seus termos de compromisso

As irmandades religiosas de leigos ou de religiosos, tanto em Portugal quanto nas colônias, para

atuarem, tinham que mandar confeccionar o seu Termo de Compromisso e solicitar autorização perante

à Mesa de Consciência e Ordens em Lisboa. No século XVIII, o modelo de organização das

irmandades mineiras era fraternal e baseava-se num sistema de ajuda mútua dos irmãos em vida e após

a morte26

. A Capitania de Minas Gerais produziu ricos códices, pelo menos trezentos. Deste total,

apenas uma centena deles sobreviveu aos tempos, sendo que nem todos foram iluminados. Algumas de

suas iluminuras são marcadas pelo estilo barroco, já outras fogem a este padrão estilístico e nos

remetem para um universo longíquo, com marcas inclusive de cunho medieval.

Para a escrita deste artigo, privilegiou-se o códice iluminado de 1794 da Irmandade de São

Vicente Ferreira. De autoria desconhecida e rubricado por António Ramos da Silva Nogueira em 24

fólios dos 37 existentes, este códice traz ainda quinze capítulos manuscritos com tinta preta de natureza

metálica, e ilustrados com aquarelas realizadas com diferentes pigmentos nas cores amarela, azul,

branca, castanha, cinza, dourada, laranja, verde, e vermelha. As cercaduras dos fólios foram adornadas

com rocalhas e elementos vegetalistas. A encadernação apresenta-se em pleno couro vermelho27

, sendo

este material mais usual no Brasil. Uma análise feita nos códices de irmandades religiosas portuguesas

da Biblioteca Nacional de Lisboa, mostrou-nos que o veludo e a seda foram os materiais mais

recorrentes pelos seus artífices, não tendo sido encontrado nenhum exemplar em couro.

Do fólio 05, do códice acima referenciado, retirou-se uma micro-amostra28

da cor verde. Este

procedimento teve como principal objetivo identificar o pigmento e seu respectivo ligante. Os

resultados foram comparados com os obtidos por Freitas29

e serão discutidos a seguir.

Os pigmentos e suas origens

Os pigmentos encontrados em documentos manuscritos do século XVIII têm proveniência de

materiais orgânicos e inorgânicos, sendo alguns deles de natureza sintética. O estudo de Freitas de 2004

analisa os materiais da pintura presentes no manuscrito feito por Joaquim de Amorim Castro em 1790

na cidade de Cachoeira na Bahia, o qual foi encaminhado à Rainha D. Maria I provavelmente no início

do século XIX. Castro graduou-se em Direito na Universidade de Coimbra e foi Desembargador da

Relação do Rio de Janeiro. Certamente não foi ele que ilustrou o manuscrito estudado por Freitas, pois,

como já dito anteriormente, os naturalistas tinham a seu dispor um ou dois desenhistas que os

acompanhavam em suas incursões pelas colônias.30

Os dois códices analisados brevemente neste artigo

foram confeccionados em duas capitanias distintas: Bahia (1790) e Minas Gerais (1794). As análises

26 COSTA, 2009, p. 3.

27 Alguns dos códices traziam o couro na forma natural, sem nenhum adorno ou pintura.

28 Esta micro-amostra foi analisada por mim, e retirada pela professora Dra. Maria João Melo, do Departamento de

Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa em fevereiro de 2014.

29 FREITAS, 2004.

30 FREITAS, 2004, p. 8.

Page 277: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

270

elementares e moleculares dos materiais da pintura realizados por Freitas31

por μEDXRF32

e μFTIR33

no códice de 1790 centrou-se apenas nas cores verdes, marrom e preta34

. Sua conclusão, a partir dos

espectros obtidos, foi a de que o pintor utilizou dois pigmentos verdes: um feito a partir do azul da

Prússia e gamboge, e o outro contendo uma mistura de verdigris, azurite, carbonato de cálcio e sulfato

de cálcio. Segundo Freitas, os pigmentos castanhos podem ter sido formados por ocres e branco de

chumbo, e os negros por azul da Prússia e carvão vegetal. O ligante identificado é de natureza protéica,

já o da irmandade mineira é um polissacarídeo.

O códice por mim35

analisado em contraposição ao de Freitas, possui uma paleta vasta de de

cores, conforme vê-se na Figura 1.

Por efeito comparativo, no que se refere à cor verde extraída do Fólio 5 encontrou-se o mesmo

azul da Prússia encontrado por Freitas (2004) com a mesma banda em 20190 cm-1

, provavelmente

sendo o amarelo o mesmo gamboge encontrado por Freitas. A análise elementar por μEDXRF36

foi

realizada em cinco fólios distintos cujos resultados apresentamos a seguir:

Quadro 1 – Códice 1305 – São Vicente Ferreira, 1794 – MG

Cor Qtde. de

pontos

medidos

Elemento com

maior

intensidade

Pigmento mais

provável

Fórmula química

alaranjada 06 Pb mínio Pb304

azul 12 Cu azurita 2Cu(CO3)·Cu(OH)2

branca 02 Pb branco de chumbo 2Pb(CO3)·Pb(OH)2

carnação 01 Pb branco de chumbo 2Pb(CO3)·Pb(OH)2

dourada 04 Au ouro Au

ocre 01 Fe óxidos de ferro

(hematita)

Fe2O3

verde 24 Cu (14 ptos.)/

Fe (10 ptos.)

verde de cobre ma-

laquita ou verdigris

Cu(CO3)·Cu(OH)2;

Cu(CH3COO)2

vermelha 12 Hg vermelhão HgS

rosa 4 Pb branco de chumbo e

vermelhão

HgS e 2Pb(CO3)·Pb(OH)2

Conclusão

O interesse da Coroa Portuguesa em impulsionar o desenvolvimento da agricultura fez que com

os naturalistas listassem os materiais existentes nos novos domínios e dos quais seria possível extrair

pigmentos e corantes. Devido a este inventário realizado por eles, pode-se levantar a hipótese de alguns

dos pigmentos e corantes terem sido extraídos e feitos no Brasil. Além disso, já está provado que no

século XVIII foi recorrente o uso de aglutinantes feitos à base de polissacarídeos e proteínas, por isso

31 Ibidem, p. 31.

32 Micro-fluorescência de raios-X dispersiva de energias.

33 Micro-espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier.

34 Isso porque todas as ilustrações referem-se a árvores.

35 COSTA, Walmira. As análises de todas as cores foram feitas em fevereiro de 2014 e ainda encontram-se inéditas. Neste

artigo será publicado apenas o resultado obtido da cor azul.

36 Micro-fluorescência de raios-X dispersiva de energias. As análises foram feitas pela doutoranda Rita Araújo do curso de

Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa em fevereiro de 2014.

Page 278: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

271

esperou-se encontrar um dos dois na análise efetuada no códice da capitania de Minas Gerais, o que foi

confirmado. Freitas encontrou uma proteína como anteriormente relatado.

Assim, concluímos que o pigmento azul da Prússia foi utilizado em duas capitanias distintas do

Brasil (MG e BA) e em datas próximas (1790 e 1794). Sendo que o amarelo gamboge foi utilizado na

capitania da Bahia e provavelmente também na de Minas Gerais confome mencionado anteriormente,

Outros artigos referentes aos pigmentos utilizados no século XVIII que pudessem corroborar com os

resultados encontrados por Freitas (2004) e Costa (2014) não foram encontrados para a elaboração

deste artigo.

Desta forma, ainda não é possível fazer muitas afirmações a respeito dos pigmentos existentes

nos códices mineiros já que as análises dos mesmos estão em andamento. No final das investigações

realizadas, pretende-se construir uma “paleta molecular” deste material com o intuito que a mesma

possa colaborar com novas investigações na área da História da Arte Técnica no Brasil. Certamente,

depois disso, será possível lançar um novo olhar sobre os materiais da pintura utilizados pelos artífices

do livro na capitania de Minas Gerais e, quem sabe, até compará-los com outras manifestações

artísticas do período barroco.

Page 279: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

272

Figura 1: São Vicente Ferreira - Ano: 1794 - Códice 1305

Page 280: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

273

A gravura nos livros de Botânica: do preto e branco ao colorido

The engravings on Botany books: from black and white to color

Regiane Caire Silva1

Resumo: A gravura teve sua principal contribuição na multiplicação e reprodução da imagem.

As técnicas utilizadas, desde os primeiro livros impressos, foram complexas e singulares. Entre o

período dos séculos XV ao XIX diversos artífices, em diferentes países, trocavam experiências

reproduzindo imagem com reconhecida qualidade, do preto e branco ao colorido. Neste estudo, são

apresentadas as técnicas da xilografia, calcografia, stipple, litografia, cromolitografia e fotogravura,

para compreendermos as diferenças entre elas, os recursos de cada processo e os resultados, com

recorte nas gravuras encontradas nos livros de Botânica até o século XIX. A imagem botânica foi

escolhida por ser originária da pintura – aquarela ou guache - e do desenho, nesse sentido a

complexidade da reprodução das imagens necessita da habilidade apurada dos artífices. Essa

habilidade, começa com a passagem da imagem para a matriz, a sua gravação, a impressão e a

aplicação da cor - quando iluminadas. Esta sequência, a pesar de parecer autônoma, cada etapa uma

compromete a outra e, consequentemente, o resultado final. A ênfase dada à técnica pretende

evidenciar a sua relação entre arte e história da ciência, e também compreender como no século XX as

imagens passaram a ser impressas mecanicamente. Nesse momento, a gravura manufaturada não mais

dentro dos livros impressos, não é esquecida como técnica obsoleta, continuam a existir até os dias

atuais como expressão artística.

Abstract: The engraving had its main contribution in the multiplication and reproduction of

image. The techniques used since the first printed books were complex and singular. Between the 18th

and 19th centuries, artificers, in different countries, exchanged experiences reproducing images with

recognized quality, from black and white to color. In this study, the techniques of woodcut,

chalcography, stipple, lithography, chromolithography and photogravure will be presented, with the

purpose of understanding the differences between them, the resources of each process and the results,

with focus on the engravings found in botanical books until the 19th century. The botanical image was

chosen because of its origin in painting - watercolor or gouache - and drawing. In that way, the

complexity of reproduction of image needs the refined skill of the artificers. This skill begins with the

passage of color to matrix, engraving, printing and application of color - when illuminated. In this

sequence, despite each step seems autonomous, one obliges the other and, therefore, the final result.

The emphasis given to technique intends to make clear its relation between art and history of science,

as well as to understand the process that led the images in the 20th century to be printed mechanically.

At this moment, the manufactured engraving is no longer inside the printed books and is not forgotten

as an obsolete technique, but continues to exist until the present time as an artistic expression.

Considera-se neste trabalho, a imagem impressa nos livros de botânica como documento de

pesquisa quanto a técnica artística na forma da gravura, desde a reprodução em preto e branco até a

colorida. Índice multiplicador e disseminador do registro visual - a gravura - pode reproduzir originais

2 Doutoranda em Artes Visuais no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Mestre

em Artes Visuais IA/UNESP. Agência financiadora FAPESP. E-mail: [email protected]

Page 281: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

274

de desenho ou pintura em livros desde o surgimento da imprensa até os princípios da impressão

mecânica.

Entre os mais usuais meios de multiplicação destacam-se a xilografia, calcografia, litografia,

stipple, fotogravura - recursos utilizados do século XV até o final do XIX. Em relação à cor por um

longo período foi aplicada manualmente até ser totalmente impressa.

No início do século XX encontramos novas possibilidades gráficas com a descoberta da

fotografia responsável, principalmente, pela mudança do processo de impressão – não mais manual -

que culminou, no decorrer de varias experiência, com o processo do offset. A partir de então, a

impressão passa a ser totalmente mecânica inclusive a impressão das cores. Nesse momento, encerra-se

o processo artesanal da reprodução da imagem nos livros, no entanto, a gravura não cai no

esquecimento como técnica obsoleta, passa a ser explorada como recurso independente, criativo e

artístico até a atualidade.

Para compreender esse período faz-se neste trabalho um resumo do percurso da gravura e suas

especificidades com recorte em cinco séculos - do preto e branco ao colorido – encontradas nos livros

de botânica.

Antes do século XX

É comum colocar como exemplo de processo de reprodução os textos tipográficos obtidos

através dos primeiros livros impressos. No entanto, imagens e diagramas já eram estampados pelo

homem há cerca de cinco mil anos.2

Cabe salientar que a prática reprodutiva da figura já era realizada por dois processos antes

mesmo do uso dos tipos móveis: a técnica da xilografia no final do século XIV e a gravura em metal,

praticada por ourives, por volta de 1430. Ambas, reproduzindo em estampas soltas imagens de santos,

impressas em mosteiros ou conventos, vendidas em feiras para peregrinos. Mas foi a partir da técnica

da xilografia – matriz em madeira - que os primeiros livros impressos receberam suas imagens.3

Essa escolha, por razões técnicas, foi feita de maneira recorrente até meados do século XIX, o

motivo da preferência e longevidade, mesmo com os novos meios de reprodução, era que tanto as letras

tipográficas como as matrizes de madeira da xilografia utilizavam o mesmo tipo de prensa – de relevo.

Com esse procedimento, tanto letra como figura poderiam ser impressas em conjunto e na mesma

oficina, representando economia na produção, o que não ocorria com os outros processos.

A gravura em metal – chamada de calcográfica - tem processo diferenciado de gravação e

impressão. A figura é gravada em encavo, isto é, marcada por sulcos na chapa metálica, para tanto a

prensa deve ter um pesado cilindro suficiente para recolher sob pressão a tinta que é depositada neste

sulco, muito diferente da prensa em relevo. Inicialmente, alguns problemas para o uso da técnica

limitaram e encareceram a utilização deste processo, como morosidade no preparo da matriz e

impressão, fragilidade da chapa para grandes produções e necessidade de outro tipo de prensa. Apesar

dos problemas levantados ocasionando elevado custo de produção em relação à xilogravura, a

2 IVINS, Jr. William M. Imagen Impresa y Conocimiento - Análisis de la Imagen Prefotográfica. Barcelona: Gustavo Gili,

1975, p.14.

3 CAIRE SILVA, R. A imagem impressa nos livros de botânica do século XIX: cor e forma. 2014.164 f. Tese (Doutorado

em História da Ciência) - Programa de Pós Graduados em História da Ciência, Pontifícia Universidade Católica de São

Paulo, São Paulo, 2014, p. 10.

Page 282: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

275

impressão calcográfica foi gradativamente ganhando a preferência dos impressores principalmente no

decorrer do século XVII.

O que resultou na mudança da escolha foi a definição da imagem, conseguia-se mais detalhes e

nuances de tons claros e escuros acentuando o volume. Beltran aponta que, enquanto a xilografia era

um “auxilio para que os iletrados pudessem compreender o texto, as linhas largas bastavam”, porém

para obras voltadas ao aprimoramento da prática, como as destinadas aos boticários, os aparatos

descrito visualmente necessitavam de uma maior definição. O processo calcográfico, por proporcionar

imagens mais elaboradas e detalhadas, foi adotado.4

Embora pareça que com o surgimento da imprensa a substituição do manuscrito foi imediata,

isso é um engano. O que ocorreu foi o contrário, o impresso teve que imitá-lo para conquistar o seu

público - até os que não sabiam ler.

A difusão dos livros ilustrados, uma iniciativa dos editores em busca de novos mercados,

contribuiu para a formação de uma nova gama de leitores que, mesmo analfabetos ou semi-analfabetos,

poderiam compreender o texto acompanhando as ilustrações.5

Há, portanto, “uma forte continuidade entre a cultura do manuscrito e a cultura do impresso”.6

Para tal, as imagens impressas deveriam ter cores comparadas às iluminuras, como a cor ainda não

poderia ser impressa juntamente com a imagem, foi aplicada manualmente sobre a gravura.

Do século XV até o início do século XIX pouca coisa mudou no processo de colorir as imagens.

(ver Figura 1). A Figura 1 à esquerda é uma gravura xilográfica do livro Gart der Gesundheit 7 de

1487, à direita com processo de impressão calcográfico vê-se uma figura do livro Lê régne vegetal 8

edição de 1870. Com quase 400 anos de distanciamento entre as duas produções nota-se que, o

processo de colorir a imagem continuou praticamente o mesmo: a imagem impressa definindo o

contorno ou o volume e a pintura aplicada sobre a figura, resultando em uma gravura iluminada.

Como já foi mencionada, a calcografia passa a ser escolhida como processo de impressão da

imagem no século XVII dividindo edições com a xilografia. Entre os meios de produção sobre matriz

de metal encontra-se, também, o stipple utilizado do século XVI até o XIX. O processo, pouco

estudado ainda, compreende em gravar o desenho com pontos, em vez de linhas, numa chapa de metal

e impressa em prensa calcográfica. As ferramentas usadas para gravar o desenho são as mesmas da

calcografia: o buril, ponteado, agulha, roletes. O resultado da impressão é identificado pelo seu aspecto

pontilhado uniforme, visível a olho nu. Por usar pontos, estes podem variar de profundidade e distância

resultando em uma maior quantidade de tons claros e escuros, em decorrência ao diferente depósito da

tinta, o que possibilita a imagem impressa conseguir mais detalhes que as impressões em revelo.

Segundo Blunt, o desenhista e impressor Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) foi o artista que melhor

soube explorar o processo. Explica que Redouté imprimia suas imagens usando uma só matriz de

metal – o que era avançado na época - e “boneca” – la poupée - para entintar as partes com cores

4 BELTRAN, Imagens de magia e de ciência: entre o simbolismo e os diagramas da razão. São Paulo: Educ; Fapesp, 2000,

p. 126.

5 BELTRAN, M.H.R. Imagens de magia e de ciência: entre o simbolismo e os diagramas da razão. op. cit., p.31.

6 CHATIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Unesp; Imprensa Oficial, 1998, p.70.

7 Mais informações ver: http://www.biodiversitylibrary.org/item/29685#page/39/mode/1up

8 REVEIL,Pierre Oscar. Lê régne végétal. Paris : Quérin, 1870.

Page 283: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

276

diferentes. Usando mascaras conseguia nuances com variação tonal da mesma cor, utilizando-se da

transparência, lembrando a aquarela.9 (ver Figura 2)

No entanto pouco sabemos se realmente todas as cores das figuras do livro Choix dês Plus

Belles Fleurs 10

de 1827 puderam ser impressas, o que constatamos na pesquisa do doutoramento é que

nos livros selecionados, quando encontrada, ainda era colorida ou retocada manualmente com aquarela.

Posteriormente, mas não tão distante, o processo da cromolitografia derivada da litografia

resultará em impressão das cores na sua totalidade com qualidade igualmente precisa.11

No fim do

século XVIII, por volta de 1796, surge a litografia desenvolvida pelo alemão Aloys Senefelder (1771-

1834) interessado em imprimir, por ele mesmo, suas partituras de maneira econômica. Diferente das

outras técnicas de gravura já apresentadas, a litografia é planográfica, ou seja, o desenho é feito através

de material gorduroso (carvão litográfico) sobre a superfície plana da matriz em pedra calcária, e não

através de cortes ou sulcos, como na xilogravura e na gravura em metal. Um detalhe importante: com a

litografia o artista poderia desenhar diretamente sobre a matriz, não sendo necessário um gravador, o

que tornava o processo mais barato e preciso.

As gravuras coloridas que encontramos nos livros até o final do século XIX tiveram suas cores,

na grande maioria, aplicadas manualmente com aquarela ou guache, posteriormente, derivada da

litografia, a impressão da imagem com a cor foi possível com a cromolitografia. Isso não quer dizer

que impressões com cores não fossem conhecidas em períodos anteriores nas técnicas da xilografia ou

calcografia, porém a escassez de imagens impressas coloridas nos livros anteriores ao século XIX

mostra que ainda não era possível manter uma produção elevada e suprir as exigências dos editores.

Cabe esclarecer que, cada cor necessita de uma matriz diferente, o que dificulta o registro, torna o

processo mais moroso e, consequentemente, o aumento do custo da edição ilustrada.

A cromolitografia possibilitou a impressão das cores na sua totalidade. Encontra-se nesse

período uma quantidade muito grande de impressos coloridos utilizando esse processo, o que prova a

sua aceitação para a reprodução das cores pelo mercado. O método, inicialmente, consistia em dividir

as cores em pedras separadas e por último uma outra matriz de impressão, desenhada com carvão

litográfico, normalmente em preto ou sépia bem detalhada, sobrepunha as demais determinando a

imagem.12

Ou sobrepondo as cores, assim, amarelo sobre o azul obtinha-se o verde, amarelo sobre o

vermelho o laranja, e quantas outras cores fossem necessárias, sem o preparo de outra matriz. (ver

Figura 3)

Percebemos nesta cromolitogravura do livro Dictionnarie iconographique das orchidées 13 que a

cor é impressa, não existe retoques pintados para correções ou para reforço cromático. A

cromolitografia, ainda manual, foi amplamente adotada pelos impressores, editores e pela publicidade

com imagens coloridas, passando posteriormente para prensa a vapor e mecânica aumentando a

produção e, consequentemente, reduzindo custos. O processo foi utilizado até o inicio do século XX,

mas nem por isso os outros meios de impressão foram esquecidos.

Essas diferentes técnicas não foram substituídas de maneira linear - um novo processo não

levou ao abandono ou rompeu com os anteriores. Ao contrário, a passagem é lenta, diferentes processos

9 BLUNT, Wilfrid. The Art of Botanical Illustration: an Illustrated History. New York: Dover, 1994, p.179.

10 Mais informações ver: http://www.biodiversitylibrary.org/item/45693#page/35/mode/1up

11 CAIRE SILVA, R. A imagem impressa nos livros de botânica do século XIX, op. cit., p. 143.

12 MEGGS, Philip B. & Alston W. Purvis. História do design gráfico. São Paulo: Cosac Naify, 2009, p. 199.

13 COGNIAUX, Celestin Alfred. Dictionnarie iconographique das orchidées. Buxellas:X.Havermans, 1896-1906.

Page 284: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

277

foram experimentados no mesmo período, com resultado visual, muitas vezes similar, criando

dificuldades em identificá-los. Por isso mesmo, podemos encontrar informações equivocadas com

relação à técnica utilizada na produção de uma gravura.14

No entanto, um divisor de águas surge e muda consideravelmente a artesania que os processos

gráficos tinham até aquele momento. Esse novo processo foi a fotogravura, no princípio fortemente

atrelado à gravura utilizando inclusive matrizes de madeira, metal, pedra como suporte para a fixação

da imagem. Com o uso de retículas, a fotogravura a partir de 1880 produziu imagens impressas com

maior precisão.

Nota-se na imagem a seguir do livro Vegetationsbilder aus sudbrasilien 15

que todas as cores

são impressas, com a ampliação dos detalhes é possível ver os pontos da reticula.

A fotogravura reticulada colorida levou ao processo híbrido chamado de offset, resultado da

soma dos conhecimentos da litografia com a fotografia, que mudaria a impressão gráfica do século XX.

Com a quadricromia – junção de quatro filmes com as cores Cyan, Magenta, Amarelo e Preto (CMYK)

usados no offset – a reprodução das cores se tornou ilimitada. Com esse procedimento, a mão do artista

não seria mais necessária para elaborar a matriz e muito menos para colorir a imagem, o processo antes

artesanal tornou-se mecânico, químico e posteriormente digital.

Século XX

A fotografia ganha status de linguagem própria com novas descobertas como o papel

sensibilizado e a fixação da imagem através de soluções químicas. A mudança foi tão profunda na

reprodução da imagem, determinando um antes e um depois, que Lucia Santaella classificou a

descoberta em três períodos na história do século XX: “pré fotográfica, fotográfica e pós fotográfica”. 16

A oficina torna-se gráfica, mas dentro dela ainda encontramos o impressor, o gravador de

chapas metálicas para a impressão do offset, o artista como “arte finalista”. O iluminador, depois de

quatro séculos – até o fim do século XIX, perde sua função de reproduzir a cor manualmente. Mas cabe

ressaltar que as fotografias enquanto em preto e branco, foram coloridas manualmente até serem

totalmente revelada em cores.

A partir de meados do século XX as imagens impressas nos livros passam a ser reproduzidas

pelo meio foto mecânico, encerra-se aqui a participação da gravura artesanal como meio de reprodução

da imagem nos livros.

Conclusão

Como pudemos perceber cada processo de impressão tem seu contexto, história e singularidade.

Quando olhamos para uma reprodução em um livro anterior ao século XX devemos tomar cuidado para

14 CAIRE SILVA, R. A imagem sobre o papel: original e gravura. op. cit., p. 61.

15 WETTSTEIN, Richard Ritter von (1893-1931). Vegetationsbilder aus sudbrasilien. Leipsig: F.Deuticke, 1904.

16 SANTAELLA, Lucia. “Por uma Epistemologia das Imagens Tecnológicas: seus modos de apresentar, indicar e

representar a realidade.” In Imagem (ir) realidade. Comunicação e Cibermídia, org. Denize C. Araujo, 173-201. Porto

Alegre: Editora Sulina, 2006.

Page 285: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

278

não fazermos generalizações considerando todas as gravuras como processos iguais, nomeando-as por

estampas, por exemplo.

Cabe frisar que, a gravura em seus diferentes processos produziu forma e volume em preto e

branco diversificando os resultados, enquanto que a cor por muito tempo foi aplicada por iluminadores,

pintadas uma a uma, muitas vezes auxiliando e reforçando as primeiras cores impressas.

Pesquisamos a imagem como documento e não como uma mera ilustração do texto,

interpretando somente o que ela representa visualmente, é importante notar que reconhecê-la como

documento amplia as possibilidades relacionais do estudo entre ciência, arte, técnica, contribuindo

para a história das artes gráficas.

Page 286: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

279

Figura 1: Gravuras coloridas a mão. Foto: Cópia digital (esquerda) e da autora (direita).

Figura 2: Gravura em stipple de Redouté do livro Choix dês Plus Belles Fleurs, 1827. Foto: cópia

digital

Page 287: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

280

Figura 3: Cromolitogravura do livro Dictionarie iconographique das archidées. Foto: da autora.

Figura 4: Fotogravura colorida reticulada do livro Vegetationsbilder aus sudbrasilien. Foto: da autora.

Page 288: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

281

Teoria e prática da arte segundo o Codex Huygens1

Theory and art practice according to Codex Huygens

Alexandre Ragazzi

Resumo: Durante o Quinhentos, a Itália foi marcada por profundas transformações do

pensamento que, como não poderia deixar de ser, refletiram-se também na arte. No que se refere à

pintura, é possível constatar que, na primeira metade daquele século, aparatos mecânicos eram

empregados por artistas sem que isso abalasse suas convicções teóricas. Pode-se dizer que mesmo um

instrumento simples como a quadrícula satisfazia plenamente as necessidades científicas da época. A

partir de meados do século, no entanto, essa situação começou a ser questionada, e então sofisticadas

teorias passaram a ser elaboradas com a intenção de propor uma alternativa capaz de conferir maior

nobreza ao ofício da pintura; afinal, ao lado das demais artes do desenho, a pintura finalmente

começava a ser aceita como atividade liberal. Foi com esses precedentes que Carlo Urbino da Crema

compôs, por volta de 1569, a obra hoje conhecida como Codex Huygens, a qual, embora apresente

estreitas ligações com as ideias de Leonardo da Vinci, pode igualmente revelar certas contradições e

incertezas que marcavam aqueles tempos de mudança. Nesta breve comunicação, tendo como interesse

principal a realização da figura humana e sua colocação no espaço, serão analisadas algumas dessas

questões.

Abstract: During the 16th century, Italy was marked by great changes of thought, which, as

was to be expected, also took place in the arts. It is possible to note, with respect to painting, that

mechanical devices were used by artists in the first half of the century with no negative impact on their

theoretical beliefs. Even a simple tool such as the grid was enough to meet the scientific needs of that

time. From the middle of the century, however, this situation was called into question, and then

sophisticated theories were developed in order to propose an alternative able to provide more dignity to

the art of painting – after all, along with the other arts of design, painting was finally being accepted

among the liberal arts. With these precedents, Carlo Urbino da Crema composed, around the year 1569,

the manuscript known as the Codex Huygens, which, although closely related to Leonardo da Vinci,

can also reveal contradictions and uncertainties typical of those times of change. In this brief paper,

with the execution of the human figure and its disposition in the space as the main topic, I will analyze

some of these questions.

É certo que subsistem ainda muitas lacunas e imprecisões quanto à atividade e à biografia de

Carlo Urbino da Crema. As informações sobre esse artista, no entanto, aos poucos vêm sendo

complementadas, principalmente depois de que a ele foi atribuído um posto de certo destaque entre os

tratadistas italianos da segunda metade do século XVI. De fato, esse caso foi reavivado em 1940,

quando Erwin Panofsky apresentou um estudo sobre um manuscrito conservado pela Morgan Library,

de Nova Iorque2.

1 Esta comunicação apresenta parte dos resultados das pesquisas que realizei para meu doutoramento na Universidade

Estadual de Campinas e na Università degli Studi di Firenze. Para uma visão completa dessa investigação, veja-se

RAGAZZI, Alexandre, Os modelos plásticos auxiliares e suas funções entre os pintores italianos – Com a catalogação das

passagens relativas ao tema extraídas da literatura artística, Campinas: Unicamp, 2010.

2 PANOFSKY, Erwin. Le Codex Huygens et la théorie de l’art de Léonard de Vinci. Traduit de l’anglais et présenté par

Page 289: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

282

Conhecido como Codex Huygens, esse conjunto de fólios ilustrados assim é denominado porque

comprado, em 1690, por Constantijn Huygens – o irmão do célebre cientista holandês Christiaan

Huygens. Ocorre que desde o século XVII o códice teve sua importância superestimada, posto que

Huygens acreditava ter adquirido uma obra escrita diretamente por Leonardo da Vinci. Essa ilusão

parece ter perdurado ao menos até 1915, quando M. W. Mensing percebeu que o manuscrito, na

verdade, não era composto por textos e desenhos originais de Leonardo3. Foi então que Panofsky,

considerando essas informações, deu início à busca pelo verdadeiro autor do códice, logo propondo o

nome Aurelio Luini. Como, no entanto, o próprio Panofsky reconhecera que não havia dados

suficientes para demonstrar que o manuscrito havia sido escrito por Luini, nos anos subsequentes

também foram cogitados como possíveis autores Ambrogio Figino, Girolamo Figino, Lomazzo e

mesmo Bernardino Campi4. Somente em 1976 atentou-se para a possibilidade de que autor do códice

poderia ser Carlo Urbino da Crema5, sendo que essa proposição foi reiterada, com bastante ênfase, no

ano seguinte por Giulio Bora6. Em 1981, Sergio Marinelli finalmente apresentou um documento capaz

de fazer com que a questão da atribuição da autoria do códice deixasse de depender exclusivamente de

indícios internos ao próprio manuscrito – o que, de resto, redundava sempre em sugestões

fundamentadas meramente em possibilidades e razões estilísticas. Assim, Marinelli considerou uma

gravura executada por Gaspare dell’Olio – gravador, editor e negociante bolonhês ativo a partir de

1583 e até o início do Seiscentos –, a qual reproduz diversos desenhos do códice. Nessa gravura há uma

inscrição segundo a qual aqueles desenhos eram provenientes do quinto livro da perspectiva das

Regras do Desenho de Carlo Urbino. Ora, a gravura de Gaspare dell’Olio é um testemunho anterior à

aquisição do manuscrito por Huygens e surgido em um ambiente em que a fama de Carlo Urbino

seguramente ainda era bastante grande, de modo que o nome desse pintor apresentava-se, de longe,

como o mais convincente dentre todos os que já haviam sido sugeridos. Para Marinelli, as páginas que

identificavam Carlo Urbino teriam sido eliminadas do manuscrito original porque, já no século XVII,

era muito mais vantajoso para um comerciante negociar o códice como sendo obra de Leonardo da

Vinci. De qualquer modo, o fato é que um documento externo foi associado ao que era uma forte

suposição de Bora, e isso tornou possível a aceitação de Carlo Urbino como autor do Codex Huygens.

Panofsky, analisando a qualidade do papel empregado na confecção do manuscrito, calculou

que sua origem fosse milanesa, e estipulou que ele teria sido redigido por volta dos anos de 15707.

Segundo Marinelli, boa parte do códice já devia estar finalizada em 1569, e o estudioso ainda destaca

que, como a obra também devia servir como caderno de anotações do próprio Carlo Urbino, sua

realização pode mesmo ter sido iniciada muito tempo antes disso.

O códice claramente está relacionado com a teoria artística de Leonardo, embora em um grau de

difícil definição8. Possivelmente, no entanto, Carlo Urbino mesclou à sua fonte leonardesca outros

Daniel Arasse. Paris: Flammarion, 1996.

3 Cf. PANOFSKY, 1996, pp. 11-13, nota 5 para o estudo de Mensing.

4 Cf. BORA, Giulio, La prospettiva della figura umana: Gli ‘scurti’ nella teoria e nella pratica pittorica lombarda del

Cinquecento, in: La prospettiva rinascimentale – Codificazione e trasgressioni, Atti del Convegno internazionale di studi

tenutosi al Castello Sforzesco dall’11 al 15 ottobre del 1977, a cura di Marisa Dalai Emiliani, Firenze: Centro Di, 1980, pp.

295-317; MARINELLI, Sergio, The author of the Codex Huygens, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, v. 44, 1981, pp. 214-220.

5 Sugestão de Philip Pouncey (cf. BORA, Giulio, Note cremonesi, II, L’eredità di Camillo e i Campi, in: Paragone – Arte,

n. 327, 1977, pp. 54-88, especialmente, p. 70, n. 69; MARINELLI, 1981, p. 214, n. 6).

6 Cf. BORA, 1977, p. 70; BORA, 1980, p. 312.

7 Cf. PANOFSKY, 1996, pp. 13, 61.

8 Cf. CREMANTE, Simona, Libro di pittura e Codice Huygens – Spunti per un percorso di immagini, in: ‘Tutte le opere

non son per istancarmi’ – Raccolta di scritti per i settant’anni di Carlo Pedretti, Roma: Edizioni Associate Editrice

Internazionale, 1998, pp. 49-57.

Page 290: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

283

modelos, isto é, outras coleções não publicadas de exemplos que circulavam entre os artistas e seus

ateliês. Cinco livros compõem a obra, os quais tratam da forma e da estrutura do corpo humano, da

teoria dos movimentos humanos, da projeção paralela, da teoria das proporções e, enfim, dos escorços

da figura humana. Essas questões, no entanto, não são abordadas a partir de conceitos estritamente

óticos e geométricos; em vez disso, Carlo Urbino preferiu adotar uma estrutura mais prática, destinada

aos artistas que não estavam plenamente familiarizados com a linguagem matemática. Assim como

Bernardino Campi com seu parecer sobre a pintura e, principalmente, como Armenini com seus

verdadeiros preceitos9, Carlo Urbino tinha a intenção de que suas regras servissem como um manual

prático. Contudo, deve-se notar que esse manual prático, como extensão do pensamento leonardesco

que é, ostenta como princípio fundamental a convicção de que a prática não poderia existir se não fosse

edificada sobre sólidas bases especulativas10

. Essa é a tônica dominante de toda a obra de Carlo Urbino,

que se propôs a desenvolver uma teoria sem que sua aplicabilidade prática fosse desconsiderada.

Vincenzio Danti, tratando igualmente da figura humana, já havia assegurado que tanto para a

pintura quanto para a escultura até então não havia sido sistematizado um método teórico que

facilitasse a imitação. Danti percebeu que, diferentemente da arquitetura, a pintura e a escultura ainda

não haviam sido plenamente codificadas em regras, ordens e medidas, e isso principalmente no que se

refere ao corpo humano. Mais ainda, ele ponderou que uma tal teoria seria mesmo impraticável por

conta da mobilidade e da instabilidade do corpo humano11

. A intenção de Carlo Urbino, portanto, era

preencher essa lacuna. Seguramente ele estava ciente de que o tema não havia sido abordado nem pelos

teóricos que trataram da perspectiva naturalis nem pelos que se ocuparam da perspectiva artificialis, de

maneira que se viu impelido a desenvolver uma teoria que não contava com uma imediata

fundamentação a precedê-la. Daí resulta a sensação de que Carlo Urbino simplesmente tentou traduzir

seus conhecimentos práticos para uma linguagem teórica. Quando se analisa o resultado de seus

esforços, logo se percebe que enquanto o texto do códice descreve a teoria que Carlo Urbino conhecia,

os desenhos representam aquilo que ele via – e há uma grande diferença entre essas duas coisas.

Efetivamente, os desenhos, amparados na prática artística, em certa medida destoam da teoria que

estava sendo proposta.

É importante ainda lembrar e ressaltar que a questão central do códice, reiterada praticamente a

cada fólio, é a realização da figura humana, e é com vistas a esse fim que são apresentados diversos

expedientes e soluções12

. Naquele que deveria ser o quinto livro, abandonando os métodos tradicionais

e essencialmente teóricos para a construção de imagens em escorço, Carlo Urbino considera então a

relação entre o ponto de vista do artista e a figura a ser retratada; por conseguinte, analisa as visões

frontal, de baixo para cima e de cima para baixo. De fato, embora Carlo Urbino já tivesse ressaltado

que a visão normal fazia com que os objetos fossem vistos mais precisamente como são13

, isso não

representava impedimento algum para que as figuras fossem retratadas segundo os dois outros modos –

como bem demonstram vários desenhos e obras dele próprio (ver Figura 1). De acordo com a tradição

setentrional, as figuras escorçadas eram até mesmo consideradas decisivas para o reconhecimento da

9 ARMENINI, Gio. Battista. De’ veri precetti della pittura. Ravenna: Francesco Tebaldini, 1587. Quanto à obra de

Bernardino Campi, ela encerra o livro de LAMO, Alessandro, Discorso di Alessandro Lamo intorno alla scoltura et pittura:

dove ragiona della vita e opere in molti luoghi e a diverse prencipi e personaggi fatte dall’eccell. e nobile M. Bernardino Campo, pittore cremonese, Cremona: Christoforo Draconi, 1584, pp. 121-129.

10 Cf., e.g., VINCI, Leonardo da, Libro di pittura – Edizione in facsimile del Codice Urbinate Lat. 1270 nella Biblioteca

Apostolica Vaticana, a cura di Carlo Pedretti, trascrizione critica di Carlo Vecce, Firenze: Giunti, 1995, p. 184 (Do erro dos

que usam a prática sem a ciência).

11 Cf. DANTI, Vincenzio, Il primo libro del trattato delle perfette proporzioni di tutte le cose che imitare e ritrarre si

possono con l’arte del disegno, Firenze: 1567, p. 29.

12 A exceção fica por conta dos trechos dedicados às proporções do cavalo, apresentados ao final do quarto livro.

13 Cf. f. 95r, in: PANOFSKY, 1996, pp. 46-47.

Page 291: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

284

obra, muito do sucesso ou fracasso delas dependendo. Paolo Pino, por exemplo, havia aconselhado o

pintor a inserir em suas obras ao menos uma figura completamente esforçada, misteriosa e difícil, e

isso para que ele fosse considerado talentoso pelos que conhecem a perfeição da arte14

. Não será

preciso muito para perceber que essa figura difícil encontrava sua melhor expressão na figura em

escorço15

.

Ao tratar das figuras di sotto in sù, isto é, vistas de baixo para cima, Carlo Urbino tocava em um

assunto delicadíssimo, porquanto extremamente estimado pelos pintores e teóricos italianos16

. Vasari já

havia afirmado que os escorços impunham as maiores dificuldades para os pintores, e que os di sotto in

sù não podiam ser feitos sem o auxílio do natural ou de modelos dispostos à altura adequada17

. Os

exemplos de Mantegna, Rafael e Giulio Romano serviam como referência, e o interesse por esse

gênero era continuamente renovado, sobretudo no norte da Itália. De fato, Lomazzo sintetizaria muito

bem a questão ao afirmar que assim como o desenho era característico dos romanos, a cor dos

venezianos e as invenções bizarras dos germânicos, do mesmo modo a perspectiva – e, por extensão,

os escorços, isto é, a colocação dos corpos no espaço construído através da técnica da perspectiva – era

característica dos lombardos18

.

O fólio 114r do códice (ver Figura 2) apresenta uma figura colossal, de perfil, sentada sobre um

pedestal e vista de baixo para cima. Como em outros fólios, Carlo Urbino propõe que ela seja retratada

a partir de três distâncias, isto é, uma curta, uma mediana e uma longa. De fato, o desenho a partir da

segunda distância não foi realizado, mas somente os outros dois, pelo que o autor revelava sua intenção

de demonstrar as diferenças mais significativas resultantes daqueles extremos. Naturalmente que um

escorço mais acentuado é obtido a partir da visão mais próxima, e isso fica bastante evidente no

desenho. Carlo Urbino indicava dessa maneira que quando fosse o caso de realizar uma figura vista de

baixo para cima ou de cima para baixo, então era necessário encontrar uma distância adequada para que

as distorções fossem atenuadas. Ademais, não se pode deixar de notar que Carlo Urbino não expressa a

interseção da pirâmide visual albertiana conforme a maneira tradicional, pois que ele utiliza arcos em

vez de segmentos de reta para fazê-lo19

. Desse modo, ele lançava-se de maneira extremamente original

aos problemas da geometria euclidiana, abordando um assunto complexo que somente seria afrontado

com propriedade nos séculos seguintes20

. Os limites impostos pelo que se conhecia da geometria no

século XVI representavam um obstáculo praticamente instransponível quando se tentava projetar um

campo de visão esférico sobre uma superfície plana, de modo que Carlo Urbino se propunha um fim

sem dispor dos meios para alcançá-lo. Com efeito, em momento algum ele demonstra como os dados

extraídos da interseção curva poderiam ser transferidos para o desenho final.

Nos fólios 111 e 112, Carlo Urbino menciona uma prática artística tradicional do Renascimento

14 Cf. PINO, Paolo, Dialogo di pittura, Vinegia: P. Gherardo, 1548, f. 16r.

15 Cf. BAROCCHI, Paola (org.), Trattati d’arte del Cinquecento – Fra manierismo e Controriforma, 3 v., Bari: Gius.

Laterza, 1960-1962, I, p. 115, n. 10.

16 Cf. PINO (1548, f. 15v), para quem os escorços constituem a parte mais nobre da nossa arte.

17 Cf. VASARI, Giorgio, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, Testo a

cura di Rosanna Bettarini, commento secolare a cura di Paola Barocchi, 6 v., Firenze: Sansoni / S.P.E.S., 1966-1987, I, pp.

122-123. 18 Cf. LOMAZZO, Gio. Paolo, Trattato dell’arte della pittura, Milano: Paolo Gottardo Pontio, 1584, p. 317.

19 Apesar de o conteúdo expresso nesse quinto livro – dedicado aos escorços – constituir a parte do tratado mais

independente de Leonardo – ou ao menos do que se conhece de seus escritos –, é preciso lembrar que Leonardo também se

questionou a respeito das diferenças existentes entre a perspectiva artificial e a perspectiva curvilínea. Apesar disso,

Leonardo jamais propôs que a perspectiva curvilínea fosse posta em prática pelo pintor. Cf., a respeito, KEMP, Martin, The

science of art – Optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat, New Haven, London: Yale University Press,

1990, pp. 49-50, 74-76.

20 Cf. PANOFSKY, 1996, p. 69.

Page 292: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

285

italiano, isto é, a utilização de modelos plásticos auxiliares feitos com argila ou cera para a realização

de pinturas. Ao que parece, trata-se da primeira crítica declarada ao uso desses modelos, posto que até

então as censuras não eram dirigidas à prática em si, mas sim à maneira com que ela era empregada21

.

Ainda se referindo às figuras vistas di sotto in sù, Carlo Urbino inicia sua argumentação atribuindo

grande importância à disposição dos corpos e dos objetos. Segundo ele, os corpos dispostos em locais

elevados eram mais difíceis de serem executados, sendo que, mesmo entre esses, havia ainda dois

grupos, um mais simples e outro mais complexo. Assim, ele definiu como com parâmetro os corpos

para os quais há uma referência, isto é, aqueles assentados sobre pedestais, em nichos ou qualquer outra

estrutura que pudesse orientar o artista. Em seguida, classificou como sem parâmetro aqueles corpos

que ficam entre nuvens e soltos no ar, como no caso do desenho da figura 1. Esses, por não oferecerem

limites capazes de nortear o pintor quanto à altura e à distância, eram considerados os mais difíceis de

serem realizados. De acordo com Carlo Urbino, era justamente para a realização dessas posições

complexas que alguns pintores costumavam recorrer aos modelos plásticos auxiliares, pelo que ele diz:

[...] acreditavam e ainda acreditam alguns ótimos pintores – que

desejam alcançar tal arte no formar os corpos – que a prática do retratar

pequenos e bem acabados modelos de madeira, estuque, cera ou argila

constitui a verdadeira arte da qual pode se servir o pintor para imitar os

objetos. Sem consideração pela verdadeira ciência – na qual está

depositado o todo das demonstrações que até aqui fizemos – [acreditam

que possam] extrair desses modelos o desenho de acordo com o

movimento e o ponto de vista e depois transferi-lo, em tamanho

adequado, segundo deva ser realizado em parede ou tela. Esses pintores

esforçavam-se e esforçam-se mais para ver os escorços, as luzes, as

sombras e as invenções de movimentos do que para aprender ou executar

a disposição dessas partes na subsequente transferência de um

modelinho de mais ou menos um palmo ao tamanho maior – servindo-se

deles, como digo, sem qualquer outra regra, pelo que temos visto

muitíssimos e recorrentes erros.

Ora, Carlo Urbino estava interessado em oferecer aos pintores um manual prático fundamentado

em uma sólida estrutura teórica. Por isso a necessidade de criticar aqueles que se valiam de

subterfúgios essencialmente mecânicos como os modelos plásticos auxiliares; ao proceder assim, esses

artistas desconsideravam o que Carlo Urbino considerava ser a verdadeira ciência da arte. Contudo,

Carlo Urbino também tinha uma perfeita noção de que havia pintores para os quais esses modelos eram

imprescindíveis. Para esses pintores, ele considera que os preceitos que estavam sendo apresentados ao

menos deveriam ser conhecidos, sobretudo para que na transferência do pequeno ao grande, isto é, do

modelo plástico de um palmo para a obra final, os eventuais pequenos erros não fossem ampliados.

Enfim, depois de Carlo Urbino ter procedido com os comentários técnicos do desenho apresentado no

fólio 111r (ver figura 3)22

, ele arremata o discurso com uma afirmação a um só tempo severa e

complacente:

21 Cf., e. g., VASARI, 1966-1987, V, pp. 189-192, 460-461.

22 Nesses comentários, Carlo Urbino chama a atenção para o fato de que, na visão mais próxima, o cone da pirâmide visual

é maior do que na visão distante. Ele ressalta, no entanto, que a interseção dos cones, realizada por meio de arcos, produz

ângulos mais obtusos na visão mais distante, pelo que o resultado dessa representação revelaria menores distorções. Trata-

se, com efeito, de um tema basilar para Carlo Urbino, que se vale do teorema XXIV de Ótica de Euclides – quanto mais o

olho se aproximar da esfera, menos será visto e mais se acreditará ver –, o qual ele já havia citado no fólio 94 (cf.

PANOFSKY, 1996, pp. 46-47).

Page 293: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

286

E isso como advertência àqueles que se servem dos modelinhos,

para não os privar deles, uma vez que são o auxílio daqueles que são

desprovidos da parte mais nobre em que a nossa arte vai buscar a

nobreza23

.

Muito bem, ocorre agora considerar outra evidência. Durante certo tempo, Carlo Urbino

forneceu desenhos para Bernardino Campi. Esse pintor cremonense – que, como vimos, também se

aventurou pelo terreno da literatura artística – escreveu o mais notável texto inteiramente dedicado aos

modelos plásticos auxiliares, discorrendo sobre o modo correto para fabricá-los e sobre seu emprego24

.

A associação entre os dois artistas provavelmente ocorreu em diversas ocasiões, e o próprio biógrafo de

Bernardino aponta para o fato. Segundo Alessandro Lamo, em 1565 os artistas trabalharam juntos para

realizar uma Transfiguração para a igreja de Santa Maria della Scala – obra que atualmente está em

San Fedele, em Milão25

. Giulio Bora, por sua vez, procurou assinalar outras obras nas quais a parceria

teria sido continuada. Segundo o estudioso, ainda em 1565 Bernardino teria pintado, a partir de um

cartão de Carlo Urbino, a Natividade e santos para a igreja milanesa de Sant’Antonio Abate26

. Por volta

de 1579, os artistas novamente teriam trabalhado juntos em uma capela da igreja de San Marco, sempre

em Milão, e, posteriormente, no Palazzo Giardino, em Sabbioneta27

. De acordo com Bora, nessas

associações provinham de Carlo Urbino as ideias, enquanto que Bernardino ficava encarregado da

transferência dos desenhos para o quadro e da pintura propriamente dita. De fato, os esboços velozes de

Carlo Urbino deixam a impressão de que o artista era pródigo em invenções, ao passo que os desenhos

de Bernardino fazem pensar que suas maiores preocupações diziam respeito à tradução das invenções

para a pintura. Enfim, a naturalidade com que Bernardino utilizava e reutilizava modelos seus e de

outros artistas, como nos casos das crucificações de Pizzighettone e da abadia de Fiesole, não faz mais

do que reforçar essas suspeitas28

.

Apesar desse talento inventivo de Carlo Urbino, quando são analisados os desenhos do Codex

Huygens logo sobrevém a impressão de que as figuras mais bem desenhadas foram feitas a partir de

modelos plásticos – como é o caso do desenho apresentado no fólio 33 (ver Figura 4). Nessa ilustração,

tratando da projeção paralela, Carlo Urbino apresenta um homem de perfil e sem o braço. Além do

próprio tratamento dado aos contornos – que evoca desenhos de Tintoretto feitos a partir de modelos

plásticos –, a ausência do braço ainda remete ao uso de modelos plásticos como os que foram

empregados por Antonio Pollaiolo e Leonardo da Vinci29

. Sergio Marinelli foi quem primeiro chamou

a atenção para a possibilidade de Carlo Urbino ter recorrido a modelos desse gênero para demonstrar

suas proposições teóricas, sendo que Daniel Arasse, na apresentação à edição francesa do ensaio de

Panofsky, continuou a dar credibilidade a essa hipótese30

.

23 Este trecho e o anterior foram extraídos dos fólios 111r-112v do Codex Huygens, os quais gentilmente me foram

fornecidos pela Morgan Library. Parcialmente também reproduzido por PANOFSKY, 1996, p. 54, n. 153.

24 Cf. LAMO, 1584, pp. 121-129. Cf. ainda RAGAZZI, 2010, pp. 131-137, 232-236.

25 Cf. LAMO, 1584, p. 82.

26 Cf. reproduções em BORA, 1977, figuras 47a e 17b. O cartão de Carlo Urbino está conservado na Accademia de

Veneza.

27 Cf. BORA, 1977, pp. 68-69, 73-74; BORA, Giulio, Un ciclo di affreschi, due artisti e una bottega a S. Maria di

Campagna a Pallanza, in: Arte Lombarda, 52, 1979, pp. 90-106, especialmente, p. 96; BORA, 1980, p. 313; BORA, Giulio, Maniera, ‘idea’ e natura nel disegno cremonese: novità e precisazioni, in: Paragone – Arte, n. 459-461-463 (9-10-11), 1988,

pp. 13-38, sobretudo pp. 23, 27-28; assim como DI GIAMPAOLO, Mario, Bernardino Campi a Sabbioneta e un’ipotesi per

Carlo Urbino, in: Antichità Viva, anno XIV, n. 3, 1975, pp. 30-38.

28 Cf. RAGAZZI, 2010, pp. 136-139.

29 Cf. RAGAZZI, 2010, pp. 71 e ss.

30 Cf. MARINELLI, 1981, pp. 219-220; PANOFSKY, 1996, p. 7. Ademais, também Robert SMITH (Natural versus

scientific vision: The foreshortened figure in the Renaissance, in: Gazette des Beaux-Arts, n. 82, 1974, pp. 239-248,

sobretudo pp. 243-245) percebeu que os desenhos do Codex foram feitos sem a observância aos preceitos teóricos que

Page 294: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

287

A partir do pouco que se conhece sobre Carlo Urbino, no entanto, é prudente manter um certo

cuidado ao estender essa suposição de Marinelli ao método adotado pelo artista para realizar suas

próprias obras pictóricas. A análise do conjunto dos desenhos de Carlo Urbino, que varia entre esboços

sumariamente traçados, desenhos de nível intermediário de finalização e elaboradíssimas

representações de figuras isoladas, não aponta para o uso sistemático desses modelos. Ele pode tê-los

utilizado para estudos da composição geral da obra, mas seus desenhos vivazes feitos para essa mesma

finalidade de certo modo contradizem tal hipótese. Quanto aos estudos de figuras isoladas, considerada

a precisão dos detalhes que ostentam seus desenhos desse gênero, nesse caso o uso de modelos

plásticos torna-se mais plausível. De fato, é possível que para esses estudos – que, se bem realizados,

acabariam por se converter em desenhos-modelo prontos para serem inseridos nas pinturas – o artista

coordenasse o emprego de modelos plásticos e modelos vivos, exatamente como recomendado por

Armenini e mesmo Bernardino Campi.

O que fica manifesto a partir de todas essas informações é que Carlo Urbino trabalhou com

Bernardino Campi – um dos maiores entusiastas do uso de modelos plásticos auxiliares –, que ele

possivelmente utilizou esses modelos para realizar os desenhos do Codex Huygens e que, talvez, ele

ainda os tenha empregado para preparar seus desenhos-modelo. Portanto, a censura presente no códice,

isto é, a afirmação de que os pintores que se valiam de modelos plásticos eram desprovidos da parte

mais nobre da pintura, apresenta-se antes como uma tentativa de propagação de um discurso do que

como uma sentença efetivamente capaz de expressar a realidade dos pintores. Carlo Urbino estava mais

interessado em apresentar seus contributos para a teoria artística no que se refere aos escorços de

figuras humanas do que em oferecer um relato fiel sobre o que acontecia na prática dos ateliês. Para

fazê-lo, precisou negar uma prática que ele não apenas conhecia muito bem, mas da qual, com grande

probabilidade, também se servia.

estavam sendo proclamados.

Page 295: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

288

Figura 1: CARLO URBINO DA CREMA, Figura voante - Biblioteca Ambrosiana, Milão. F 252 inv.

n. 747 e Figura 2: CARLO URBINO DA CREMA, Codex Huygens, f. 114r - The Morgan Library,

Nova Iorque.

Figura 3: CARLO URBINO DA CREMA, Codex Huygens, f. 111r- The Morgan Library, Nova Iorque

e Figura 4: CARLO URBINO DA CREMA, Codex Huygens, f. 33r - The Morgan Library, Nova

Iorque.

Page 296: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

289

Apontamentos sobre os presépios brasileiros e levantamento

preliminar dos exemplares mineiros

Notes on the Brazilian cribs and preliminary survey of Minas Gerais copies

Eliana Ambrósio

Resumo: O presente trabalho apresenta um panorama sobre a arte presepial no Brasil até o

século XIX. Assim, foi feito um levantamento preliminar dos núcleos remanescentes, em especial, os

conjuntos mineiros. No Brasil, o culto presepial foi introduzido pelos jesuítas portugueses como meio

de catequização. Posteriormente, ingressou nos conventos, igrejas e passou a vida doméstica. Era

comum, as residências mais abastadas concorrerem para ostentar os mais belos conjuntos. Entretanto,

poucos exemplares conservaram-se.

Abstract: This paper presents an overview about the Brazilian cribs until the nineteenth

century. Thus, a preliminary survey around the remaining sets has been done, especially, about Minas

Gerais sets. In Brazil, cribs were introduced by the Portuguese Jesuits as a system to catechize. Later, it

joined convents, churches and became part of the domestic life. Usually, the wealthiest households

compete for displaying the finest sets. However, few remaining pieces been preserved.

Desde o início da colonização, imagens sacras vindas de Portugal chegaram ao Brasil, para dar

suporte à fé dos devotos. Contudo, poucas obras sobreviveram desse aporte inicial por diversos

motivos. Dentre eles cabe ressaltar: a fragilidade de suas técnicas, as débeis condições existentes nos

primeiros povoados para a sua conservação, o constante uso e manipulação dos exemplares pelos fiéis e

a sua substituição, ao longo do tempo, por outras peças devido às mudanças de gosto. Foi dentro desse

contexto que os primeiros presépios figuraram no Brasil. Daí a inexistência de registros físicos desse

período.

Mesmo em Portugal nenhuma peça quinhentista remanescente sobreviveu e só há relatos a cerca

da produção presepial do período. De acordo com a documentação levantada pelo pesquisador

Alexandre Nobre Paes1 existe um documento a cerca de uma encomenda feita pela Igreja de Santa

Catarina do Monte Sinai ao escultor Bastião d’Artiaga em 23 de julho de 1558. Segundo a descrição

encontrada há indícios de que as peças encomendadas (Jesus Cristo, Nossa Senhora, São Pedro, São

João, Santiago, três reis, três pastores, São José, um boi e uma mula) fossem destinadas a um núcleo

presepial. Todavia, de acordo com as fontes documentais, o primeiro presépio português que se tem

notícias foi construído no século XVII, como atesta o Livro da Fundação do Mosteiro de Salvador da

Cidade de Lisboa escrito pela Madre Soror Maria Baptista em 1618.

Se o primeiro registro documental na metrópole, para a realização do presépio da Igreja de

Santa Catarina do Monte Sinai, é datado de 1558, na colônia, o primeiro relato acerca dos presépios

remonta os registros jesuítas da Bahia de 1583. A esse respeito, ao tratar do Irmão jesuíta Barnabé

Telo, Serafim Leite resgata o fato de Fernão Cardim ter passado o Natal de 1583 e 1584 entre os

jesuítas e tecido o seguinte comentário: “Neste Colégio (Rio de Janeiro) tivemos o Natal (1584) com

1 PAES, Alexandre Nobre. O Presépio em Portugal. Casal de Cambra: Calesdoscópio, 2007. 158p. p.14.

Page 297: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

290

um presépio muito devoto, que fazia esquecer os de Portugal; e também cá N. Senhor dá as mesmas

consolações, e avantajadas. O Irmão Barnabé Telo fez a lapa, e as noites nos alegrava com seu

berimbau”.2

Assim, é interessante notar uma assimilação quase que imediata da tradição pelo culto presepial

na colônia por meio da importação de exemplares e dos modelos existentes na metrópole; e os jesuítas

foram os principais responsáveis por esta transplantação, seguidos dos franciscanos, beneditinos e

carmelitas. Como ocorreu com a imaginária, que inicialmente recebeu imagens provenientes de

Portugal e depois passou a ser produzida pelos próprios artistas que residiam no Brasil, através da livre

imitação dos modelos ou por meio da instrução recebida por mestres portugueses, é de se esperar que o

mesmo tenha ocorrido com as obras presepiais.

Dentro da tradição lusitana, os presépios ocorriam em altares, como na Igreja da Porciúncula3;

em Salas de Presépios, como ocorreu no convento carmelita do Santíssimo Coração de Jesus, do qual

restou apenas o presépio, (atualmente conhecido com Presépio da Basílica da Estrela); e no interior de

caixas de oratório ou maquinetas. Em geral, eles podem ser divididos em duas tipologias básicas. A

primeira dizia respeito a grandes composições encerradas em armários ou camarins, muitas vezes

ornamentados, e em casos excepcionais, utilizando a própria estrutura arquitetônica da edificação como

ocorreu com o Presépio do Desagravo. Esse tipo, averiguado em Igrejas, Capelas e Conventos, muitas

vezes, em espaços de clausuras, limitava o acesso dos fiéis e estava ligado ao culto dos religiosos.

Como aponta o estudioso Arnaldo Pinto Cardoso4: “Tais formas eruditas de representar o Natal de

modo permanente eram estimuladas por um certo espírito de concorrência e de afirmação social, que só

num segundo tempo se destinaram ao povo.” Ao adentrarem no âmbito devocional popular, os

presépios contaram com uma nova tipologia expositiva: as caixas de presépios, destinas a atender o

culto doméstico. Sua cenografia assemelhava-se aos grandes presépios, só que em escala diminuta, ou

seja, eram miniaturas para a adoração cotidiana. Assim, esse modelo foi o grande responsável pela

difusão do gosto presepial lusitano e sua circulação na colônia. O Museu de Arte Sacra da Bahia, em

Salvador, o Museu Regional de Olinda, o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, dentre outras

localidades conservam em seus acervos exemplares dentro desta tipologia de uso doméstico.

Durante o século XVII, oficinas conventuais foram as responsáveis pela produção da imaginária

brasileira. Com o intuito evangelizador, jesuítas, beneditinos, carmelitas e franciscanos produziram

objetos sacros para catequizarem a população indígena e reforçarem a fé dos colonos. Muitas dessas

peças, feitas em barro, vieram de Portugal ou foram realizadas na colônia pelos irmãos religiosos

artistas. Dentre eles, os jesuítas desempenharam um papel importante para a produção presepial.

Através dos estudos do Pe. Serafim Leite sobre a História da Companhia de Jesus é possível

resgatar alguns apontamentos sobre os núcleos iniciais. Além dos relatos a cerca da presença, junto aos

jesuítas, de Fernando Cardim nas comemorações natalinas de 1583 e 1584, Serafim Leite noticia que

Pe. Alexandre de Gusmão (1629-1724), marceneiro, ensamblador e fundador do Seminário de Belém

da Cachoeira (Bahia), teria realizado presépios de madeira5. Além disso, ao tratar da biografia de

Francisco Rabelo, Serafim Leite aponta6:

2 SERAFIM LEITE, S. J. História da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa: ..., 1938. Vol. II p. 104.

3 Apesar de ser datado do século XIX, o conjunto é interessante por documentar e dar continuidade a uma prática antiga: a

de se montar presépios na parte inferior dos altares, que eram vazados para exibir os núcleos nas datas festivas.

4 CARDOSO, Arnaldo Pinto. O presépio barroco português. Lisboa: Bertrand editora, 2003. 94p. p.9-10.

5 SERAFIM LEITE, S. J. Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil. Lisboa: Edições Brotéria, Rio de Janeiro: Livros de

Portugal, 1953.324 p. P. 194.

6 SERAFIM LEITE, S. J. Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil... Op. Cit. P. 243.

Page 298: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

291

Em 1943 assinalamos a existência na Vigia de um presépio com

figuras de barro, de rara perfeição, e publicamos uma gravura com a

parte central (são figuras móveis). Não estamos habilitados a dizer que

seja de Francisco Rabelo. Convém, no entanto notar a residência na

Vigia, na época em que se organizava a Casa-Colégio, do Irmão barrista.

Cabe ressaltar que Francisco Rabelo (1713-1791), barrista natural de Braga, designado pela

Companhia de Jesus para integrar as Missões do Maranhão e do Pará em 1737, esteve na Vigia em

1743, o que poderia indicar que o mesmo tivesse se envolvido com a fatura desse presépio setecentista.

Como Serafim Leite conclui: “É coincidência, que fundamenta uma presunção, a qual se não pode

transformar em afirmação positiva, sem ser mais provada; como, já agora, para qualquer negação, se

requer também prova documental”7

De fato, poucos conjuntos antigos de presépios conservaram-se. Menos ainda dos núcleos

existentes nos primórdios de seu culto no Brasil. A maioria dos grupos núcleos remanescentes estão

ligados ao período de grande fervor da representação presepial ocorrida após o século XVIII. Segundo

Eduardo Etzel, a escassez dos presépios com várias figuras deve-se ao fato de do gosto local em cultuar

apenas a Sagrada Família e argumenta8: “Se tais conjuntos fossem comuns no período colonial teriam

certamente chegado até nós, como inúmeras peças dos anos quinhentos, seiscentos e setecentos. Pelo

menos peças desgarradas ou fragmentos. Nada disso aconteceu, [...]”. Todavia, discordamos de tal

alegação. Primeiramente, mesmo nos grandes centros, a produção remanescente é relativamente

escassa, o que não significa a inexistência de obras do gênero. Depois, dada à fragilidade de seu

material e a própria efemeridade de suas montagens, muitas peças se perderam. Por fim, não se sabe

quantos exemplares dos antigos presépios estão espalhados pelas coleções particulares, ou que tenham

ganhado novas configurações dentro de oratórios de culto doméstico, ou até mesmo, que integraram

presépios domésticos modernos. Assim, só um levantamento específico, nas coleções públicas e

privadas, poderá esclarecer esta questão e apresentar dados mais precisos.

Ademais, há registros a cerca das festas natalinas, as quais permitem resgatar como os presépios

domésticos eram armados e comprovam a intrínseca ligação com a tradição da metrópole. Dos relatos

de Luiz Edmundo, sobre a festa natalina ocorrida na casa de Manuel Dias da Serra Cavaleiro, pode-se

constatar como os presépios ocupavam uma posição de destaque e eram compostos por diversos

personagens em uma ampla cenografia. A cerca da festa o autor descreve9:

A um canto do salão de visitas já se armou o presepe. As

personagens do drama bíblico: o menino Jesus, a Virgem, São José, os

Três Reis Magos, pastores, pastoras, esculturados em madeira, vieram de

Lisboa, pela nau do Reino. Com eles vieram, também, os arvoredos

minúsculos, as fontezinhas, os moinhos e toda uma variada fauna que se

dissemina sobre o pano enfelpado de cor verde, lembrando a relva batida

e baixa de uma campina pobre. O estábulo onde nasceu Jesus não tem

teto, para que a gente possa ver o comovente quadro da Sagrada Família

que se reúne em torno ao pequenino berço.

7 SERAFIM LEIE, S. J. Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil.. Ibidem.

8 ETZEL, Eduardo. Imagem Sacra Brasileira. São Paulo: Edições Melhoramentos; Editora da Universidade de São Paulo,

1979. 157p. P.121.

9 EDMUNDO, Luiz. Recordações do Rio Antigo. Rio de Janeiro: 1950. p. 41. apud PEREIRA,Carlos José da Costa. A

cerâmica popular da Bahia. Salvador: Livraria Progresso Editora, 1957. p. 103-4

Page 299: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

292

Círios altos crepitam ao derredor, plantados em castiçais que mãos piedosas enfeitaram com

fitas, em largos laçarotes e alegres flores de papel. Atapetou-se todo o salão com folhas novas, num

caminho que segue da porta principal da morada até ao largo portão que se escancara, aperto para a rua.

Tal tradição perpetuou-se até meados do século XX, seguida do constante aumento do número

de figuras nas composições, as quais apareciam em suas atividades cotidianas, haja vista os relatos de

Alexandre José de Mello Moraes Filho10

e de Carlos José da Costa Pereira11

. No Brasil, o presépio teve

seu auge por volta do final do século XVIII a meados do XIX. Durante o século XIX, ele era

representado de forma a evidenciar o uso e costumes do cotidiano brasileiro, através da inclusão de

animais e elementos da geografia local e de cenas com lavadeiras, carro de boi e demais personagens

em seus afazes do dia-a-dia.

Nos presépios portugueses era comum a representação anacrônica de cenas da vida de Cristo,

em especial, aos episódios bíblicos de sua infância. O mesmo deve ter ocorrido nos presépios que

circularam no Brasil. Assim, apenas para cogitar alguns exemplos de peças de pequeno porte que, com

grande probabilidade, teriam pertencido a alguns conjuntos presepiais ou mesmo oratório para o culto

doméstico, podemos elencar os núcleos com encenações desses episódios da infância de Cristo. Nesse

sentido, existe o grupo da Fuga para o Egito, conservado no Museu Casa dos Sete Candeeiros em

Salvador; o conjunto da Sagrada Família pertencente à Coleção Beatriz e Mário Pimenta Camargo, em

São Paulo; o núcleo da Sagrada Família localizado no Museu Abelardo Rodriguez, em Salvador. A

respeito desses dois últimos grupos, apesar de serem tratados iconograficamente como conjuntos da

Sagrada Família, pela idade do menino, eles poderiam estar relacionados ao episódio da Apresentação

no Templo de Jerusalém. No altar de Santo Amaro do Mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro, há um

grupo de contendo a Sagrada Família na volta do templo. A seu respeito, Dom Clemente da Silva Nigra

discorre12

:

Julgo pertencer ao mesmo mestre-imaginário Simão da Cunha,

que entre 1734-1776 trabalhou quase ininterruptamente no Mosteiro de

São Bento, [...]. Este belo conjunto, com o seu nicho pintado no altar de

Santo Amaro, ainda é mais gracioso do que o anterior. Não sei se no

Brasil haverá outro trabalho semelhante a esse, de que há congêneres em

Portugal.

Dentre os antigos conjuntos presepiais remanescentes, são conhecidos: o presépio jesuíta da

Vigia do Pará; as figuras de Nossa Senhora e de São José pertencente ao notório núcleo presepial do

Seminário de Belém da Cachoeira na Bahia; o Grupo da Natividade, atualmente conservado no Museu

da Casa dos Sete Candeeiros em Salvador; o presépio de São Francisco do Convento de Santo Antônio

no Rio de Janeiro; as encenações da natividade presentes na porção inferior dos Oratórios Mineiros;

algumas maquinetas como as existentes no Museu Regional de Olinda, no Museu da Inconfidência de

Ouro Preto, no Museu de Arte Sacra de São Paulo13

. Outro conjunto, o qual continha figuras em barro,

foi o Presépio do Convento da Soledade, em Salvador, realizado por Bento Sabino dos Reis. Conhecido

10 MORAES FILHO. Festas e tradições populares do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Editora da Universidade

de São Paulo, 1979. 312p.

11 PEREIRA,Carlos José da Costa. A cerâmica popular da Bahia... Op. Cit. p. 105.

12 NIGRA, Dom Clemente da Silva. Temas pastoris na arte tradicional brasileira. in Revista do Serviço do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1944. Vol.8.p.346.

13 Em 1952, o Comendador Pedro Monteiro Pereira Queiroz doou um Oratório Natalino Português, de número de tombo

007mp.

Page 300: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

293

até o início do século XX, Dom Clemente da Silva Nigra noticia que o mesmo desapareceu no Rio de

Janeiro após integrar a Exposição Internacional do Centenário da Independência em 192214

.

A partir dos conjuntos vindos de Portugal, a produção na colônia foi se consolidando, seja pela

assimilação dos padrões importados, seja pela criação de novas soluções. Este foi o caso das Lapinhas

Baianas, também conhecidas como Menino Jesus do Monte. Elas poderiam ser vista como um exemplo

de apropriação entre as soluções encontradas nos grandes presépios de caixa pedagógicos portugueses e

nos presépios oratórios conventuais. Sua estrutura da parte inferior apresenta uma espécie de monte ou

colina, no qual estão presentes flores, objetos e animais em miniatura, conchas e pedras incrustadas,

com uma abertura ao centro, semelhante a uma gruta, aonde está presente a cena do Nascimento. Esta

estrutura assemelha-se à volumetria dos cenários dos presépios de caixa portugueses. Assim, a Lapinha

seria uma espécie de releitura das composições eruditas existentes na metrópole, através da presença

dos planos escarpados lusitanos existentes nas cenografias presepiais portuguesas, recriadas livremente

dentro das soluções estéticas dos oratórios conventuais.

Outra possível influência seriam os presépios conventuais de Montanha de Coral, como o

existente em Madrid no Museu do Mosteiro das Descalzas Reales, os quais apresentam elementos do

universo dos oratórios de convento e de culto doméstico, tais como conchas, flores de papel, pequenos

animais, além de anjos, em cenários miniaturizados com o formato de gruta ou monte.

Na Bahia, também se desenvolveu o presépio na forma de maquineta “com pedras dispostas em

cascatas, pelos flancos das quais sobre o casario recortado em cartolina, com flores de papel saindo do

musgo artificial que forra o chão, [...] Essa construção corresponde a um tipo de oratório antigo, do

norte de Portugal.”15

. Dois conventos destacaram-se em sua produção nos século XIX e XX: o

Convento de Nossa Senhora dos Humildes, atual Museu dos Humildes, em Santo Amaro da Purificação

e, o Convento de Nossa Senhora do Desterro, em Salvador. Contudo, estas localidades também

produziram outras tipologias além das maquinetas e inseriram suas figuras em nichos, redomas de

vidro, oratórios, dentre outros.

Panorama da situação mineira

Em se tratando dos presépios mineiros, poucos exemplares antigos conservaram-se. No

passado, deveriam existir diversos conjuntos de maquinetas de uso doméstico como a que se encontra

exposta no Museu da Inconfidência e a que pertence à Igreja do Amparo de Diamantina. Também, há

notícia de alguns núcleos remanescentes contendo figuras móveis. Esta tipologia, muito utilizada

durante os festejos natalinos, permitia que a cada ano uma nova cenografia fosse criada. Tadavia,

devido à efemeridade de suas montagens e por contarem com diversas peças soltas, estes conjuntos

acabaram se perdendo. O mesmo ocorreu com os exemplares realizados por Aleijadinho, por volta de

1790, para compor o conjunto destinado à Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Ouro Preto.

Atualmente, só restaram quatro figuras que estão conservadas no Museu da Inconfidência e outros dois

exemplares que pertencem ao Museu de Arte Sacra de São João Del Rei. Por fim, as Natividades

existentes no interior dos Oratórios Mineiros Dom José foram que mais se conservaram. Diversos

museus mineiros e em outras localidades do país possuem em seus acervos esta tipologia.

14 NIGRA, Dom Clemente da Silva. Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia. Rio de Janeiro: Livraria Agir

Editora, 1972. p. 98

15 MEIRELES, Cecília. Aspectos da cerâmica popular. In Folclore (órgão da Comissão Paulista de Folclore). São: Paulo,

1953. Nº1, vol. II, P.48 apud PEREIRA,Carlos José da Costa. A cerâmica popular da Bahia... p. 106.

Page 301: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

294

Tais Oratórios são divididos em duas partes. A porção superior conta com os santos de devoção

e o Cristo crucificado, já a Natividade ocupa a parte inferior e se resume à cena da Sagrada família com

a Adoração dos Magos, dos Anjos e dos Pastores. Este tipo de oratório doméstico coloca o culto ao

presépio como uma prática cotidiana, resumindo os mistérios da encarnação e da morte de Cristo como

síntese do desenho providencial da salvação.

Os presépios de maquineta, como os do Museu da Inconfidência e da Igreja de Nossa Senhora

do Amparo em Diamantina, são mais fáceis de terem suas composições preservadas por estarem

encerrados em caixas, o que dificulta a troca, o acréscimo ou a substituição de personagens.

A maquineta, proveniente Barra Longa, Minas Gerais, pertencente ao Museu da Inconfidência,

em Ouro Preto, apresenta poucos grupos iconográficos. A estrutura de seu cenário montanhoso

assemelha-se aos planos sinuosos e escarpados encontrados nos presépios conventuais de Montanha de

Coral e formam uma espécie de grande gruta. Por sua estrutura não apresentar grande profundidade, ela

acaba por reduzir o espaço do primeiro plano e faz com que os personagens em adoração disponham-se

em linhas laterais, trazendo a sensação que os terrenos são mais íngremes e adensados. Além dos

grupos tradicionais pertencentes à representação sacra do Nascimento, à direita, há a presença de uma

fonte com a figura de São João Batista. Tal elemento cria um contraponto profético entre a vida e a

morte de Cristo, com a água da fonte aludindo ao Batismo e a presença do Cordeiro, referenciando a

Crucificação.

A caixa de presépio pertencente à Igreja de Nossa Senhora do Amparo em Diamantina, foi

doada por Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazareth em 179716

. Datada de meados do século XVIII,

sua maquineta é ornamentada por rocalhas típicas do estilo Rococó. Por se tratar de uma composição

posterior ao exemplar do Museu da Inconfidência, ela apresenta diversos personagens, tais como o

grupo dos músicos, além das tradicionais figuras sacras da Natividade, dos Magos e dos Pastores. Seu

cenário escarpado retoma modelos eruditos produzidos em Portugal; por outro lado, também alude às

práticas conventuais e ao culto doméstico, ao incorporar elementos característicos dessa tipologia.

Assim, ao longo de todo o cenário encontram-se incrustados sementes, conchas, musgos, dentre outras

ornamentações. Ao fundo da ambientação cênica aparecem duas cidades. Provavelmente, a da direita,

com suas muralhas, fazem menção a Belém, e, a da esquerda, a Nazaré à esquerda. O grupo dos Magos

surge montado a cavalo no plano posterior e se dirige à Natividade. Seguindo o cortejo, no plano de

descida à direita há um índio, um oriental puxando um camelo, uma figura trazendo o elefante. Como

no presépio da Madre de Deus, em Portugal, a presença desses exemplares poderia aludir

simbolicamente à penetração da cultura cristã nos diversos continentes do mundo (América, Ásia e

África) e sua consequente catequização.

Dentre os conjuntos de presépios contendo figuras móveis tem-se um pertencente à Família

Viegas, em São João Del Rei e outro, que hoje se encontra no Museu de Arte Sacra de São Paulo; além

de duas imagens de São José e Nossa Senhora acondicionados no Palácio da Mitra de Diamantina.

Atualmente, o conjunto da Família Viegas encontra-se conservado no Museu de Arte Sacra de

São João Del Rei. Datado do século XVIII, possui cerca de 80 figuras em terracota. Além dos

tradicionais episódios da Natividade com a Sagrada Família, a Adoração dos Magos e dos Pastores, o

núcleo conta com diversos personagens com vestimentas típicas portuguesas e coloniais dentro de uma

16 MARTINS, Judith. Dicionário dos Artistas e Artífices dos Séculos XVIII e XI em Minas Gerais. Rio de Janeiro: IPHAN,

1974. vol.2. p.67.

Page 302: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

295

vila mineira de época17

. Outro pormenor é a existência de dois grupos de Magos, um montado a

caminho e outro dentro da gruta realizando suas oferendas.

O Presépio de origem portuguesa (nª de tombo: 091mp) acondicionado no Museu de Arte Sacra

de São Paulo (MAS) é proveniente de Tiradentes. O conjunto, que pertenceu a Maria José Veloso, foi

herdado por Antônio Veloso, adquirido pelo pesquisador Eduardo Etzel e, posteriormente, vendido ao

Museu dos Presépios. Suas peças em terracota remontam o século XVIII e possuem grande qualidade

plástica. Ao todo são 23 exemplares retratando 36 figuras entre a Virgem, o Menino, São José, os Reis

Magos, Pastores e demais personagens em suas atividades cotidianas. Como Etzel aponta18

:

[...] é um soberbo presépio que pelo aspecto e trabalho artístico e

palas vestes dos elementos que o compõem indica sua proveniência

europeia, provavelmente Portugal. Este conjunto é formado pelo núcleo

central, por quatro pastores que adoram o Menino no regaço da Virgem

e pelos três Reis Magos que chegam a cavalo, já que os camelos ficaram

ao longe guardados por meninos. Completando o conjunto, grupos de

habitantes com vestuário de época, fidalgos, pastores, passantes,

caçadores e adolescentes.

Alguns grupos de personagens específicos remetem aos grandes núcleos eruditos portugueses.

Pelos poucos exemplares restantes, o presépio realizado por Aleijadinho para a Ordem Terceira

de São Francisco de Assis, ele deveria ser suntuoso. Atualmente, conservam-se no Museu da

Inconfidência quatro figuras, dois pastores e dois Magos. Não se sabe o que ocorreu com as demais

peças. A pesquisadora Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira pondera19

: “[...] não se sabe se as outras

figuras se perderam ou não foram sequer feitas. É mais lógico pensar que se perderam, pois o artista

não começaria um presépio por figuras secundárias.” Outra hipótese seria que a Igreja já possuísse o

grupo da Sagrada Família e que a ele foram incorporados pastores e o grupo dos Magos. Dada à

efemeridade das montagens, a unidade do conjunto se perdeu e apenas algumas peças se conservaram.

Talvez, alguns desses exemplares estejam em coleções particulares ou mesmo integrando outros

presépios ou oratórios. Seria interessante realizar um levantamento das peças de pequeno formato

atribuídas a Aleijadinho para verificar essa possibilidade.

Em todo o caso, a importância dessas figuras de presépio, realizadas anos antes do trabalho no

Complexo de Congonhas, reside na oportunidade em que foi para o escultor trabalhar os aspectos

cênicos e a articulação entre as figuras que depois o auxiliaram na criação de sua composição de

Congonhas. Assim, ao estudarmos esse Complexo poderíamos pensar nas recíprocas influências entre a

facilidade de circulação da escultura de presépio e as suas semelhanças iconográficas e estilísticas com

os monumentais programas sacros dos Passos da Paixão, a semelhança do que ocorre em diversos

centros europeus.

Outras duas figuras, ligada ao universo presepial ou mesmo do oratório de culto domestico

estão conservadas no Museu Regional de São João Del Rei. Elas teriam pertencido a um mesário da

Ordem Terceira de São Francisco de Assis da cidade. Uma delas, provavelmente um pastor inacabado,

17 SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Uma tradição quase perdida. Postagem realizada em de 06 de setembro de

2013. http://ihgt.blogspot.com.br/2013/09/presepios-antigos.html. Acesso em: 28 de setembro de 2014.

18 ETZEL, Eduardo. Arte Sacra Brasileira.... Op. Cit. p. 121.

19 OLIVEIRA, Myrian Andrade de Oliverira. O Aleijadinho e sua escultura: Catálogo de suas esculturas devocionais. São

Paulo: Editora Capivara, 2002. 335p. p.80.

Page 303: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

296

é identificada na ficha do Museu como sendo São João Evangelista e a outra se refere a São Francisco

de Assis. Segundo Myriam Ribeiro, elas seriam uma espécie de exercício escultórico do mestre na

época de seus trabalhos na Igreja e informa que dois outros exemplares da série pertenceram à Coleção

Octales Marcontes e hoje estão desaparecidos20

. Ivo Porto de Menezes21

também noticia outras duas

figuras de presépio em uma coleção particular em São Paulo.

Assim, fica patente a importância de um estudo sistemático, a fim de traçar um panorama geral

do que chegou ao Brasil, do que foi produzido aqui durante o período colonial, do restou nas coleções

públicas e particulares, de quais foram os desdobramento da produção dos séculos XVIII e XIX e de

como as coleções e a tradição da montagem dos presépios foram se perdendo, para que, posteriormente,

possamos ter um levantamento preciso tanto da situação presepial colonial quando dos exemplares

remanescentes na atualidade.

20 OLIVEIRA, Myriam Andrade de Oliveira. . O Aleijadinho e sua escultura: Catálogo de suas esculturas devocionais....

p.100.

21 MENEZES, Ivo Porto. Antonio Francisco Lisboa. Belo Horizonte: C/arte, 2014. p.205.

Page 304: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

297

A Circulação de Condiçõens, Riscos e Contratos de

Arrematações na Mariana Setecentista - (1745 – 1800)

Mônica Maria Lopes Lage1

Resumos: A segunda metade do século XVIII foi de muitas mudanças para a cidade de

Mariana. A escolha dessa cidade para sediar o primeiro bispado da capitania do ouro elevou seu status

e incentivou a busca por reestruturação urbana. Dessa forma, iniciou-se a construção de uma série de

obras públicas, religiosas e civis. Essas obras eram administradas por seus comitentes, que eram o

Senado da Câmara e as Associações Religiosas de leigos. Para cada obra a ser construída exigia-se os

seguintes documentos: as condições ou apontamentos, os riscos e o contrato firmado entre o comitente

e o arrematante, ou seja, a pessoa responsável pela execução da obra. Neste texto analisaremos a

circulação desses documentos pela cidade de Mariana. Nossa intenção é revelar o momento em que tais

documentos foram introduzidos nas negociações, bem como a importância deles ao estudo da

arquitetura colonial da cidade.

Abstract: The second half of the eighteenth century had many changes to the city of Mariana.

The choice of that city to host the first bishopric of Minas Gerais raised its status and encouraged the

search for urban restructuring. Thus, the building of a series of public constructions, both religious and

civil, began. These constructions were managed by their principals, constituted by the Senate Chamber

and Religious Associations for the laic. Each construction to be built required the following documents:

the conditions or notes, the risks and the contract between the principal and the bidder, i.e., the person

responsible for executing the work. In this paper, we analyze the circulation of these documents by the

city of Mariana. Our intention is to reveal the moment they were introduced in the negotiations, as well

as their importance for the study of colonial architecture of the city.

O ano de 1745 foi um marco para a cidade de Mariana. A historiografia mineira revela que

importantes acontecimentos contribuíram para que mudanças político- administrativas, econômicas,

sociais e territoriais acontecessem. A escolha para sediar o Bispado e em consequência disso a elevação

da Vila de Ribeirão do Carmo na primeira cidade da capitania do ouro, posicionou Mariana como o

centro religioso das Minas e fomentou uma série de obras voltadas ao melhoramento da malha urbana.

A recente cidade ainda se configurava em um espaço histórico em formação quando essas

mudanças ocorreram, fato que levou a Coroa Portuguesa a solicitar a delineação de um plano

urbanístico para Mariana, o qual foi atribuído ao engenheiro militar José Fernandes Pinto Alpoim. Este

engenheiro contribuiu de modo expressivo com a história da arquitetura no Brasil Colonial. Participou

da construção de vários monumentos espalhados pelo país, atuou nas obras da Catedral da Sé de

Salvador, na Casa dos Governadores em Ouro Preto, no Convento de São Bento e na construção do

Palácio dos Governadores, estes últimos no Rio de Janeiro, além de ter sido professor na Real

Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, inaugurada em 1792 na mesma cidade.

2 Doutoranda no programa de pós-graduação em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Page 305: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

298

Mariana, como sede do Bispado, precisava passar por um processo de reestruturação urbana.

Por esse motivo, no plano urbanístico de Alpoim deveriam constar ruas alargadas de forma que

resolvessem os problemas das constantes enchentes que a cidade sofria, prédios administrativos que

atendessem à complexa estrutura de controle e fiscalização da Coroa, além de uma catedral e de espaço

para a construção de templos religiosos onde a população pudesse exercer sua fé, em um tempo no qual

as incertezas relativas à vida e à morte perpassavam a todos.

Desse modo, a arquitetura obteve um grande destaque em nome de uma organização espacial.

Houve demanda por trabalhadores dos mais variados ofícios, como pedreiros, carpinteiros,

entalhadores, escultores e pintores. De suma importância foi a participação dos mestres portugueses

que trabalharam na cidade. Esses homens tornaram-se importantes agentes produtivos de um período

em que a arte mineira alcançou seu maior estágio de expressividade. Boa parte dos oficiais mecânicos

portugueses que vieram para Mariana tornou-se responsável pela arrematação das obras de maior vulto

da cidade, e, atrelada a eles, estava uma quantidade expressiva de trabalhadores.

A historiadora Denise Maria Ribeiro Tedeschi fez um levantamento de todas as obras públicas

realizadas em Mariana, no período de 1745 a 1800. A autora baseou-se nos processos de arrematações

que se encontram nos arquivos da Câmara da cidade. Tedeschi mostrou que foram realizadas em torno

de duzentas e quarenta obras públicas em Mariana e, para cada obra a ser construída, exigiam-se as

Condiçõens, o Risco e o Contrato estabelecido entre o comitente e o arrematante.

[...] nas duzentas e quarenta obras públicas arrematadas (canos,

chafarizes, calçadas, prédios, pontes, caminhos, entre outras, atuaram 85

oficiais diferentes. Entretanto, um conjunto de 95 obras (35%) se

concentrou nas mãos de um grupo restrito de sete oficiais mecânicos

construtores reinóis2.

Os dados apresentados por Tedeschi são relevantes. Sobretudo, vale ressaltar que para o

esclarecimento a que se propõe este texto, que é o de discorrer sobre a circulação de Condiçõens,

Riscos e Contratos de Arrematações na Mariana setecentista, algumas considerações baseadas nesses

dados serão pertinentes.

É preciso lembrar que os principais comitentes das construções religiosas eram as associações

religiosas de leigos, e não o Senado da Câmara. E que para cada igreja, capela, casa episcopal ou

seminário construído também se exigiam os mesmos documentos das obras públicas, ou seja, as

Condiçõens, o Risco e o Contrato de Arrematação. Portanto, podemos inferir que o número desses

documentos que circularam por Mariana foi superior aos números que constam nos arquivos da

Câmara, pois neles não estão contabilizados os documentos que circulavam via obras religiosas. Vale

ressaltar ainda que nem todos os documentos relativos às obras construídas em Mariana na segunda

metade do século XVIII foram preservados, o que inviabiliza a precisão sobre a quantidade desses

documentos que circularam pela cidade.

Os procedimentos que conduziam as obras contratadas pelo Senado da Câmara só se

diferenciavam do processo de encomenda de obras das Associações Religiosas na medida em que as

decisões via Câmara eram tomadas pelos vereadores em audiência. Já as decisões por meio de

2 TEDESCHI, Denise Maria Ribeiro. Águas urbanas: as formas de apropriação das águas em Mariana/MG (1745-1798)

Campinas, São Paulo. 2011. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual de Campinas - Instituto de

Filosofia e Ciências Humanas. p. 105.

Page 306: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

299

irmandades eram tomadas pelas respectivas mesas administrativas. A Câmara anunciava a obra em

praça pública e as irmandades não procediam dessa maneira.

Segundo as Ordenações do Reino, toda obra realizada na Colônia deveria obedecer aos trâmites

da arrematação, por meio dos quais eram estabelecidas as Condiçõens para a execução da obra, a

delineação do Risco e o Contrato firmado entre o comitente e o arrematante, chamado de Auto de

Arrematação. O procedimento era realizado da seguinte forma: primeiramente era estabelecido o

“acórdão”. Os acórdãos tratavam dos mais variados temas concernentes à vida da localidade,

tramitação de pessoas nas ruas, regulamentação do comércio, higienização urbana, como também a

necessidade de obras públicas ou reparo das existentes.

Em audiência, que geralmente acontecia na sala principal da Câmara e que era presidida por um

juiz (ordinário ou de fora), os vereadores reunidos acordavam sobre as Condiçõens ou os

Apontamentos em que a obra deveria ser executada, e essas conclusões deveriam ser registradas nos

livros da Câmara. Pela precisão técnica desse documento, acreditamos que participavam destas

reuniões mestres de obras, arquitetos ou até mesmo engenheiros.

As Condiçõens ou Apontamentos, como também eram chamados, representam um documento

de extrema relevância ao estudo da arquitetura colonial, principalmente porque leva-nos a compreender

o gosto do comitente e ajuda-nos a relaciona-lo com as tendências artísticas que infiltravam em Minas

Gerais. Nesse documento, como já dito, os vereadores, ou os membros das mesas das irmandades,

especificavam minuciosamente todos os detalhes relativos à obra.

Em um artigo publicado na revista do Iphan do ano de 1945, o Cônego Raimundo Trindade

apresenta-nos as Condiçõens que foram acordadas pelo Cabido Diocesano para a execução da obra da

Casa Capitular Aljube, atual Museu Arquidiocesano de Mariana.

O documento é composto por trinta cláusulas e oferece informações sobre como deveriam ser

lançadas as bases do edifício, trata acerca dos detalhes sobre o levantamento das paredes, do

assentamento das portas e janelas, especifica todos os materiais utilizados na obra, oferece informações

sobre acabamento de escadas, óculos, sacadas, pilares e cimalhas. Discorre sobre o modelo do telhado e

o tipo do madeiramento empregado. Especifica o assentamento do forro e segue tratando das formas de

pagamento do arrematante e suas obrigações frente ao empreendimento. O documento conclui

determinando prazos de entrega e data para a louvação ou vistoria.

De acordo com esse documento, deveria ser assentado na fachada do prédio um óculo. “Fará

mais o óculo para dar luz com grades de ferro na forma do risco e este será assentado em altura

suficiente e será fingido e metido em cal.”3 Entretanto, esse óculo não consta na fachada do edifício, o

que comprova que nem sempre se obedecia às especificações estabelecidas pelos documentos.

Ainda nessas Condiçõens, especifica-se que o modelo das janelas empregadas na parte superior

do prédio deveria aproximar-se do modelo que, mais tarde, Afonso Ávila chamou de janela rasgada por

inteiro,4 que corresponde àquela que se abre até o nível do pavimento, dando frente a uma sacada ou

um guarda corpo entalado. Já o modelo das janelas da parte inferior do prédio aproxima-se do modelo

almofadado que também foi empregado nas portas. A determinação explícita no documento pelo uso da

3 TRINDADE, Conego Raimundo. A Casa Capitular de Mariana. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional - IPHAN - Rio de Janeiro 1945.

4 ÁVILA. Afonso. Barroco Mineiro: Glossário de arquitetura e ornamentação. 3 ed. Belo Horizonte: FJP, CEHC,

Mineiriana , 1996.p. 56.

Page 307: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

300

cantaria nos cunhais, molduras, ombreiras e vergas que estavam em alta no período colonial comprova

que os comitentes estavam familiarizados com as tendências arquitetônicas do período. Na

ornamentação empregada, podemos identificar os elementos do barroco e do rococó. Sabemos que era

nos tratados de arquitetura que modelos de portas, janelas, óculo e sacadas eram especificados. Esse

fato sugere a circulação desses documentos por Mariana. (ver Figura 1)

Uma leitura apurada das Condiçõens que eram acordadas para a execução das obras permite

uma análise crítica dos edifícios e conduz ao conhecimento dos princípios que vigoravam na cultura

arquitetônica da época. Nas palavras de André Guilherme Dornelles Dangelo “essa fonte é primordial

para se compreender a qualidade da produção da arquitetura setecentista mineira na segunda metade

do século XVIII”.5

Decididas as Condiçõens, a próxima etapa consistia na contratação do responsável pelo risco e,

nas minas de ouro, desenvolveu-se uma cultura na qual qualquer pessoa que demonstrasse habilidade

com os desenhos podia traçá-lo. Conforme corroboram as palavras de Germain Bazin:

[...] os riscos eram propostos por qualquer pessoa que tivesse

adquirido conhecimento de arquitetura, quer pela prática, ou com o

exercício de uma atividade ligada a construção, quer intelectualmente,

quer tecnicamente pela competência de engenheiro. Em Minas Gerais,

vemos os riscos de arquitetura ou de talha em madeira serem fornecidos

por pedreiros, carpinteiros, entalhadores, pintores, padres e às vezes,

elaborados por uma comissão.6

A palavra “risco”, de acordo com o dicionário português e latino do Padre Raphael Bluteau

publicado em 1712 e 1721, designa:

Termo de pintor, o primeiro risco que faz o pintor com o barro

sobre o pano, cõsta de perfis e linhas e serve para ver a forma da ideia,

os pintores lhe chamam de delineação. [...] Hum princípio de pintura só

com perfis e linhas, sem cores, sem sombras.7

Esse conceito era utilizado tanto para demonstrar o que faz o pintor, quanto o que executa o

arquiteto. Porém, foi no Renascimento que as coisas mudaram. A introdução do conceito de lineamenta

por Alberti ultrapassou os limites de uma tradução mecânica de desenho como simples representação

gráfica. Lineamenta é uma palavra de origem latina que significa “linhas geométricas”. “O conceito de

lineamenta de Alberti diz respeito a um tipo de desenho prévio, composto somente por linhas

geométricas, construídas com régua e compasso, sem o emprego de cores, luzes e sombras.8” A

introdução desse conceito trouxe ao risco do arquiteto o status de intelectualidade, materializado em

modelos específicos que dignificavam a arquitetura.

5 DANGELO, André Guilherme Dornelas. A cultura Arquitetônica em Minas Gerais e seus antecedentes em Portugal e na Europa: Arquitetos, mestres-de-obras e construtores e o trânsito de cultura na produção da arquitetura religiosa nas Minas

Gerais setecentistas. Tese (Doutorado em História) - Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais,

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2006. p. 331.

6 BAZIN, Germain. A Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Record. 1983. p. 43.

7 BLUTEAU, Raphael. Vocabulário Português e latino: áulico, anatômico, architectonico. Coimbra: Collegio das Artes da

Companhia de Jesu, 1712-1728. 8v.

8 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Desenho e Desígnios: o Brasil dos engenheiros militares (1500-1822). São Paulo:

Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2011. p. 40.

Page 308: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

301

Os vocábulos debuxo, pimtura, risco e traça sofreram, ao logo do tempo, algumas alterações

semânticas, porém, Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno9 assegura que em Portugal, a partir do XV e

XVI, esses termos já eram usados para designar o que hoje chamamos de representação gráfica, a

autora ainda afirma que o vocábulo “projeto” só aparece mais tarde, em fins do século XVII.

Durante os séculos XVI, XVII e meados do XVIII foram os engenheiros militares os

responsáveis pelos riscos arquitetônicos e pelos planos urbanísticos das cidades coloniais. Cabia a eles

a delineação das praças, palácios, prédios públicos e arruamentos. Além de levantarem os orçamentos

das obras, faziam as discriminações, as listagens e calculavam a quantidade e o preço dos materiais

empregados. A maioria desses profissionais era composta por oficiais do exército português e

estudavam na escola de Moços Fidalgos do Paço da Ribeira, instituição voltada ao ensino de

fortificação, desenho e artilharia. Esses homens eram o braço direito da Coroa na América.

Porém, na segunda metade do século XVIII, houve grande desenvolvimento urbanístico e

arquitetônico das vilas e cidades coloniais e, por sua vez, o reduzido número desses profissionais na

América Portuguesa acabou contribuindo para que artífices e oficiais mecânicos passassem a delinear

os riscos das obras.

Os riscos tinham importância primordial e serviam como uma espécie de guia ao construtor e

também aos louvados que, após a obra concluída, confrontavam-na com os elementos contidos no

risco.

Germain Bazin, em seu estudo sobre A Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil, apresenta um

levantamento dos preços cobrados por alguns artífices para a delineação de riscos. As informações

oferecidas por Bazin fundamentam-se nos livros de despesa e receita das Ordens Terceiras para as

quais os artífices trabalharam. Para o autor, os honorários pagos aos mestres de riscos eram bem

pequenos, uma vez que a sociedade valorizava mais o trabalho manual que o intelectual.

Risco Valor Serviço

Um templo inteiro De 30 a 60 oitavas de ouro

em pó

32 oitavas. Quantia paga a José Pereira dos

Santos pelo risco da Igreja de São Francisco

de Assis em Mariana em 1762

Uma Capela Mor 15 oitavas de ouro em pó Quantia paga a Aleijadinho pelo risco da

Capela Mor de São José de Ouro Preto em

1772

Uma porta 14 mil reis Quantia paga a Aleijadinho pelo risco da

nova portada de São Francisco de Ouro

Preto em 1771

Um altar 24 mil reis Quantia paga a Aleijadinho pelo risco da

tribuna do altar mor de São Francisco de

Ouro Preto em 1778-1779

Um frontispício 10 oitavas de ouro em pó Quantia paga a Francisco de Araújo pelo

risco do frontispício do Rosário de Ouro

Preto em 1784

9 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Desenho e Desígnios: o Brasil dos engenheiros militares (1500-1822). São Paulo:

Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2011

Page 309: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

302

Um altar mor 06 mil reis Quantia paga a Manuel da Costa Ataíde

pelo risco do altar mor do Carmo de Ouro

Preto em 1813

Fonte: BAZIN, Germain. Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil, p. 46.

Mapear os riscos que circularam por Mariana no período de 1745 a 1800 é uma tarefa

demasiadamente árdua, pois esbarra em uma sequência de dificuldades. A primeira deve-se ao

desaparecimento desses documentos. Acredita-se que os riscos eram entregues aos arrematantes logo

após a assinatura do contrato, permanecendo com estes até o final da obra, pois dentre as exigências

firmadas estava a recomendação de executarem a obra conforme as Condiçõens e o Risco. Outra

dificuldade consiste no fato de que nem sempre esses documentos eram precedidos de assinatura. As

autorias têm sido reveladas por meio do cruzamento de fontes como testamentos, inventários, livros de

receitas e despesas da Câmara, ou utilizando-se de documentos pessoais dos artífices e oficiais

mecânicos. A terceira e última dificuldade é que os riscos podiam sofrer alterações ao longo das

construções, e, nesse caso, eliminava-se o primeiro em detrimento dos outros. As obras tanto civis

como religiosas do período colonial se arrastavam por longos anos, e nesse percurso muitas mudanças

ocorriam. A morte do arrematante e/ou o não cumprimento dos acordos, são fatores que levavam a uma

segunda arrematação e nem sempre os riscos originais eram obedecidos na íntegra, sendo alterados na

maioria das vezes pelos novos artífices.

Ao estudar sobre a atuação do artífice José Coelho de Noronha na cidade de Mariana, Aziz José

de Oliveira Pedrosa analisa uma ação civil que foi impetrada pela irmandade de São Miguel e Almas da

Sé de Mariana contra o arrematante Felix Ferreira Jardim, responsável pela execução do retábulo da

referida irmandade. Ao ser questionado pelo não cumprimento dos prazos e acordos contratuais, Feliz

Jardim se defende alegando que o atraso na entrega da obra foi devido às modificações no risco do

retábulo. O artífice explica que:

Tais melhorias teriam sido propostas por novo risco feito pelo

entalhador José Coelho de Noronha, neste caso, o embargante se julgava

não obrigado a cumprir os prazos determinados pelo contrato, porque os

acrescimentos e inovações causariam prejuízos de tempo e dinheiro.10

Como este, muitos outros exemplos sucederam em Minas Gerais. Vale lembrar a história do

risco do frontispício da Igreja de São Francisco de Assis da cidade de São João del-Rei, já analisada

pelos pesquisadores John Bury e Myrian Ribeiro. Os autores revelam que o risco foi traçado por

Antônio Francisco Lisboa e alterado mais tarde por Lima Cerqueira. Myriam Ribeiro assegura que:

O projeto elaborado por Aleijadinho em 1774 para a fachada da

igreja de São Francisco de Assis de São João Del Rey, que se situa na

mesma linha da evolutiva do Carmo de Ouro Preto, teria vindo a

caracterizar, se executado a mais genuinamente rococó das fachadas

religiosas mineiras.11

10 PEDROZA, Azis José de Oliveira. José Coelho de Noronha: artes e oficio nas Minas Gerais do século XVIII. 2012.

Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais – Programa de

pós-graduação. Belo Horizonte. p. 36.

11 OLIVEIRA, Myriam Ribeiro de. O Rococó Religioso no Brasil e seus antecedentes europeus. São Paulo: Cosac & Naify,

2003. p. 221.

Page 310: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

303

Alguns estudos vêm revelando a presença de copistas nas Minas setecentistas. Os copistas eram

homens que faziam cópias dos riscos originais. Tania Maria Teixeira Melo Freitas apresentou em sua

pesquisa sobre “Joao se Souza Benavides: um benemérito na irmandade de Santo Antônio da Igreja

matriz de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto” um documento que se encontra no livro I da Ordem

Terceira dessa irmandade, no qual consta um pagamento feito a um desenhista que copiou o risco da

referida capela. “Se despendeo com André de Souza Benavides de trasladar o risco da capela a quantia

de 7$200 - sete mil cruzados e duzentos reis”.

O perscrutamento dos riscos das obras construídas no Brasil no período colonial tem sido feito

por meio de pesquisas realizadas nos arquivos do Exército Brasileiro, na Biblioteca Nacional, no

Arquivo do Tombo, no Arquivo Ultramarino e no Iphan, órgão que projetou, a posteriori, várias

plantas dos principais monumentos que hoje compõem o patrimônio cultural das cidades históricas

brasileiras. Tais plantas têm elucidado as pesquisas sobre a arquitetura colonial brasileira.

Após a descrição das Condiçõens e da elaboração do Risco, publicava-se o edital. Em um lugar

de destaque da cidade, como em uma praça, ou no pelourinho, um funcionário da Câmara anunciava o

pregão e convocava a todos que manifestavam interesse para ver as Condiçõens e o Risco, que ficavam

em poder do escrivão do Senado. Aquele que oferecesse os melhores preços, prazos e serviços à

execução da obra a arrematava, sendo entregue a este um ramo verde como confirmação do arremate.

Os oficiais mecânicos que mais arremataram obras na cidade de Mariana geralmente estavam

envolvidos na teia do poder local. José Pereira Arouca, por exemplo, que é considerado o oficial

mecânico que mais arrematou obras no período em tela, foi tesoureiro da Câmara e Ministro da Ordem

Terceira de São Francisco de Assis. A ocupação de altos cargos sociais permitia a ele monopolizar as

obras e o enquadrava numa cultura política de clientelismo. Conforme corroboram as palavras de

Daniele Tedeschi.

Quando atravessamos o Atlântico, constatamos na cidade de Mariana um cenário aproximado,

no qual um grupo de indivíduos tratou de tecer dentro e fora de seu círculo um conjunto de estratégias e

artifícios que os levou a monopolização, tanto dos contratos lícitos quanto dos contratos ilícitos.12

Definido o arrematante, firmava-se o contrato. O Auto de Arrematação era um documento

jurídico e nele deveriam constar informações relativas a valores, prazos de pagamento, prazo para a

execução da obra, os materiais usados, as técnicas construtivas empregadas e a forma como o

arrematante deveria proceder durante a edificação da obra, além de constar o nome do fiador. O fiador

era uma espécie de avalista que se comprometia a conduzir a obra na ausência do arrematante. “O

fiador obrigava-se a arcar com os custos e os danos financeiros envolvidos no contrato em caso de

ausência ou impedimento do arrematante, comprometendo sua pessoa e seus bens”.13

As relações

estabelecidas entre arrematantes e fiadores expandiam-se, muitas vezes, para além do mundo dos

negócios, “estendendo os vínculos para o campo do parentesco, da amizade e da solidariedade”.14

12 TEDESCHI, Denise Maria Ribeiro. Águas urbanas: as formas de apropriação das águas em Mariana/MG (1745 -1798).

2011. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas, Campinas. p. 117.

13 GOMES, Fabiano da Silva. Pedra e Cal: os construtores de Vila Rica no século XVIII (1730-1800). 2007. Dissertação

(Mestrado em História). Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Belo

Horizonte. p. 99.

14 Op. Cit., p. 100.

Page 311: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

304

Os contratos eram registrados nos livros de arrematações e, ao contrário dos riscos originais das

construções, que são documentos dificilmente encontrados, os contratos de arrematações de obras

públicas da cidade de Mariana dos séculos XVIII e XIX encontram-se perfeitamente preservados nos

arquivos da Câmara da cidade, localizados no ICHS (Instituo de Ciências Humanas e Sociais). Já os

contratos de arrematações das obras religiosas podem ser encontrados nos livros das irmandades. Esses

documentos representam importantes fontes ao estudo das negociações estabelecidas entre comitente e

arrematante.

Firmado o contrato, iniciava-se a obra que se arrastava, muitas vezes, por longos anos. Ao final,

o arrematante solicitava a louvação, uma espécie de vistoria que servia para avaliar se a obra havia

ocorrido conforme o estabelecido pelas Condiçõens e pelo Risco. O pagamento do artífice era efetuado

ao longo da construção. Cada parcela paga era registrada no livro de despesas e o pagamento era em

ouro em pó, cruzados e réis.

Uma questão que nos chama a atenção com relação à circulação dos documentos (Condiçõens e

Riscos) necessários à construção de prédios públicos, chafarizes, pontes, templos religiosos, casas

episcopais, seminários e outros na cidade de Mariana, é que tais documentos possuem uma precisão

técnica que somente quem possuía conhecimento específico em arquitetura poderia elaborá-los. E ainda

não sabemos como esses conhecimentos eram transmitidos aos aprendizes nas Minas.

O que sabemos é que esse tipo de conhecimento era ensinado por militares nas Aulas de

Fortificação, Desenho e Artilharia. Ivo Porto de Menezes sugere, em seu artigo “O palácio dos

Governadores de Cachoeira do Campo”, publicado na revista do Iphan do ano de 1961, a existência de

um quartel nessa cidade, localizado aproximadamente a cinquenta quilômetros de Mariana. Entretanto,

ainda carecemos de informações que possam elucidar o funcionamento de uma escola nesse local.

A historiografia brasileira aponta que as Aulas de Fortificação, Desenho e Artilharia, nas quais

se ensinava a fazer as plantas das obras, ocorreram nas cidades de Salvador (1696), Rio de Janeiro

(1698-1699), São Luís do Maranhão (1699), Recife (1701) e Belém (1758). Nessas aulas, as lições

teóricas e práticas eram ensinadas por um engenheiro-mor do Reino, acompanhado por um professor

assistente. Nessas aulas os alunos aprendiam sobre

[...] aritmética, os elementos de Euclides, geometria pratica,

trigonometria, fortificação, ataque e defesa das praças, uso dos

instrumentos da pratica pertencentes a profissão, método de tirar as

plantas e cartas topográficas com seus perfis, elevações e fachadas e

modo de as desenhar, artilharia.15

Em Minas Gerais, o ensino voltado ao exercício dos ofícios mecânicos era regulamentado pelo

Senado da Câmara, que nomeava um juiz para cada ofício. Estes se encarregavam de julgar se o

aprendiz estava apto ou não ao exercício da profissão.

A relação entre ensino, Câmara e ofício suscitou estudos, como os de José Newton Coelho de

Menezes, Fabiano Gomes da Silva, Janethe Xavier e outros. Esses estudos contribuíram para desvelar o

funcionamento das oficinas e a relação dos oficiais mecânicos com as Câmaras no espaço histórico de

15 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Desenho e Desígnios: o Brasil dos engenheiros militares (1500-1822). São Paulo:

Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2011. p. 143.

Page 312: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

305

Minas Gerais. Tais pesquisas focaram no modelo que serviu de inspiração a todas as urbes do império

português, que foi a organização do trabalho artesão em Lisboa.

Sobretudo, algumas indagações relacionadas ao ensino e aprendizagem dos oficiais mecânicos

nas Minas Gerais se fazem necessárias. Quais disciplinas eram lecionadas nos canteiros das obras onde

eram instaladas as oficinas? Qual a relação entre o aprendizado dos artífices e dos oficiais mecânicos

com os tratados de arquitetura, pintura e outros que circulavam por Minas Gerais?

Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno16

atesta a existência de uma Aula Prática de Arquitetura no

canteiro das obras da Casa dos Governadores em Vila Rica, atual Ouro Preto. O edifício foi projetado

por José Fernandes Pinto Alpoim e arrematado por Manuel Francisco Lisboa. A fonte documental

utilizada pela autora é o Registro dos Fatos Notáveis, estabelecido pela Ordem Régia de vinte de julho

de 1782, e realizado pelo Segundo Vereador do Senado da Câmara de Mariana, o Capitão Joaquim José

da Silva, datado de 1790, no qual se registra: “Esse mestre lisboeta, pai de Aleijadinho, foi responsável

pela obra e pelas lições práticas de arquitetura que interessavam a muita gente”.17

O documento comprova a existência das aulas voltadas às lições práticas de arquitetura, porém

não deixa vestígios sobre quais lições eram essas. Eram os mestres que ensinavam os aprendizes a

traçarem os riscos? Bastava ter habilidade com desenhos para fazê-los? Ou ainda podemos inferir que

os aprendizes se deslocavam a outras regiões em busca desse conhecimento? Essas são questões

fundamentais à compreensão do ensino e aprendizado de arquitetura e engenharia na capitania do ouro.

Concluindo, inferimos que a análise dos trâmites das arrematações e da elaboração dos

principais documentos que estiveram por trás das construções dos templos, prédios, chafarizes, pontes e

outros monumentos históricos que hoje compõem o cenário urbano de Mariana, é, talvez, a etapa mais

importante ao estudo da arquitetura colonial da cidade. Por trás da elaboração de cada documento

Condiçõens, Riscos e Contratos de Arrematações está intrínseca a cultura, o modo de se fazer e pensar

do homem colonial.

O estudo dos procedimentos burocráticos que antecederam as construções abre possibilidades à

compreensão da organização administrativa do poder local, permitindo compreender as influências

artísticas que infiltraram na cidade, além de possibilitar o esclarecimento das redes de sociabilidade e o

clientelismo que envolvia as obras públicas e religiosas na Mariana setecentista.

16 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Desenho e Desígnios: o Brasil dos engenheiros militares (1500-1822). São Paulo:

Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2011.

17 Op. Cit 249.

Page 313: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

306

Figura 1: Casa Capitular Aljube. Atual Museu Arquidiocesano de Mariana – Fonte: Arquivo Pessoal

Page 314: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

307

O arrombamento arquitetônico e a busca pela ilusão: Manuel da

Costa Ataíde e o pensamento efêmero nas Minas Gerais

The architectural burglary and the pursuit of illusion : Manuel da Costa Ataide and the ephemeral

thought in Minas Gerais

Magno Mello

Resumo: As minhas pesquisas sobre a pintura de falsa arquitetura na antiga capitania do ouro

entre os séculos XVIII e XIX me conduziram a uma verificação de extrema importância: a decoração

de tetos pintados nesta região apresenta diversos formulários. Desde os caixotões, até a decoração de

falsa arquitetura produzida a partir de meados do século XVIII até o avançar do século seguinte.

Vemos desde cenas aplicadas aos tetos; os quadros fictícios, os muros parapeitos; figuras esvoaçantes

em nuvens circulares sem apoio de arquitetura pictórica; membranas arquitetônicas em maciças

construções de falsa arquitetura; até a aplicação de rocalhas na parte central sustentas por grossos pares

de espécies de arcos triunfais no emolduramento da iconografia principal. Este texto concentra toda a

sua atenção da decoração quadraturista de Manuel da Costa Ataíde. Nosso principal objetivo foi o de

apresenta-lo ao leitor como um quadraturista, portanto, mais interessado na idealização das membranas

arquitetônicas, seu funcionamento tridimensional para o fruidor, do que vê-lo apenas como mais um

decorador.

Abstract: My research about illusionistic ceiling painting in ancient gold captaincy between the

eighteenth and nineteenth centuries led me to an investigation of extreme importance: the decoration of

painted ceilings in this region has many forms. From caissons to the decor of illusionistic ceiling

painting produced from the mid-eighteenth century to the advance of the next century. We see from

scenes applied to ceilings; the fictitious frames, parapets walls; fluttering figures in circular clouds

without pictorial support architecture; architectural membranes in massive constructions of illusionistic

ceiling painting; to the application of rocaille in the central part upholded by thick pairs of species of

triumphal arches framing the main iconography. This text focuses all his attention in quadraturist

decorator Manuel da Costa Ataide. Our main goal was to introduce him to the reader as a quadraturist,

therefore, more interested in the idealization of architectural membranes, its three-dimensional run for

spectator, than just as another decoration.

Antes de iniciar o tema proposto neste Seminário de História da Arte e enveredar na apreciação

do arrombamento perspéctico das pinturas do mestre Manuel da Costa Ataíde, quero chamar a atenção

para o mundo colonial desenvolvido na Capitania do Ouro durante todo o século XVIII e parte do XIX.

Apesar de minha proposta enfatizar a pintura de tetos com ilusão perspéctica e algumas discussões

sobre questões teóricas e técnicas, é conveniente relembrar a formação cultural e artística desenvolvida

nas Minas de Ouro durante o período supracitado, permitindo uma explosão de formas por vezes

consideradas barrocas ou rococós. As povoações mineiras se estruturaram de forma linear ao longo de

estradas e de caminhos, cuja continuidade era determinada em virtude dos acidentes geográficos e do

comércio imprescindível ao reabastecimento das populações que ali se formavam. As vilas e as cidades

apresentavam um aspecto uniforme; as ruas não tinham calçamento e os terrenos eram invariáveis. As

técnicas construtivas ainda eram incipientes e a estrutura geral dos aglomerados não apresentavam

Page 315: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

308

condições apropriadas nem mesmo ao fornecimento de água, por exemplo. Todas essas cidades se

originaram a partir da manutenção de estradas de cuja franja se decompunha em ruas e/ou em vielas.

Nesse panorama de transformações, em que o ouro era o ponto basilar e motivo de toda a

migração de gentes, é conveniente lembrarmos da potência do comércio e das mercadorias que

circulavam nervosamente por toda a capitania, afinal, era um fator primordial na formação e

desenvolvimento dos núcleos urbanísticos, por ser mais dinâmico do que a própria extração do ouro. O

trato do comércio foi, portanto, o fundamento principal na formação dos povoamentos urbanos, ainda

que a exploração das minas tenha sido a causa remota da criação dos aglomerados urbanos. De um

modo geral, a urbanização foi fruto de caminhos, de corredores e de passagens que se transformariam

em acessos mais dinâmicos às vilas e futuras cidades. As ruas eram antigas estradas que conduziam o

habitante a algum edifício; a cidade era o entreposto, o local de suprimento e das barganhas mercantis

do poder e da riqueza. Serão nessas vilas que a pintura retabular, o ilusionismo perspéctico, a escultura,

a talha e os aparatos decorativos com seus diversos formulários, assim como o esplendor das ousadas

curvas e contracurvas da arquitetura apresentará seus mais arrojados exemplares. Nesse espaço

geográfico a relação com o litoral e com a metrópole determinará, junto ao núcleo intrínseco da cultura

das Minas, um processo operativo de grande relevância, sedimentado no universo artístico desde as

oficinas, que culminará em discussões a partir de programações iconográficas e textos científicos que

obrigatoriamente circulavam.

Assim, as reflexões a seguir objetivam exclusivamente a pintura, com atenção especial à pintura

que estabelece uma espacialidade fictícia a partir dos pressupostos perspécticos aparelhados em tetos

curvos ou planimétricos, ou ainda em paredes. Esta última em menor escala, mas nem por isso

impossível de ser detectada.

Voltando o pensamento às reflexões pictóricas, nosso olhar condiciona-se a duas

espacialidades: a primeira dos elementos arquitetônicos pictoricamente representados a criar um senso

de verticalidade nos edifícios e a segunda ao ponto central do teto e máxima da representação

iconográfica: o quadro recolocado. E a partir desses pressupostos visuais podem-se identificar alguns

mecanismos de acionamentos ou ativações visuais que são fulcrais para nosso entendimento.

Todo quadro recolocado exige um ponto de vista específico para a visão correta, a partir do seu

centro de projeção; não há ilusão de profundidade espacial e a centralidade fecha nosso poder de

arrombamento virtual; o quadro recolocado é todo aquele que exige um ponto de vista e simula a

terceira dimensão com o auxílio da perspectiva, contudo, não rompe o suporte e nem dá o efeito de

transgressão. No quadro fictício, o importante é fazer com que a pintura apresente a terceira dimensão

quando um observador olha na direção do centro figurativo no emolduramento arquitetônico; a partir

do centro de projeção, tem-se sempre a ilusão de que se está integrado com a leitura imagética do tema

simulado, pois ali está corretamente apresentado tudo em três dimensões, mesmo que não exista o

rasgamento do suporte ou a perspectiva de céu aberto. O uso do quadro recolocado no universo luso-

brasileiro persistiu até finais do século XVIII e no decorrer do século XIX como uma solução para o

centro figurativo do suporte; trata-se da instituição de um gosto que vinha sendo usado desde as

cartelas frontais da época do brutesco, no entanto, sem a motivação do escorçamento.

Por conseguinte, não há o sentido de penetração do espectador no espaço pictórico e nem a

situação de rompimento do suporte. O fruidor apenas assiste ao tema e é condicionado à ideia de

narratividade. Um questionamento se faz necessário: pode-se supor uma leitura entrelinhas? Assiste-se

a uma noção de compartimentação do espaço na decoração interna dos edifícios. A ideia de

compartimentação do espaço interior e o uso do quadro recolocado é interessante e deve corresponder à

Page 316: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

309

realidade figurativa. A visualidade é sempre como um plano inclinado na integração do espectador com

a imagem representada. A ideia de compartimentação é clara no processo da decoração dos tetos em

caixotões, numa subdivisão matérica do próprio suporte em cenas interdependentes que ilustram e

preenchem o espaço pictórico. Esses caixotões funcionam como verdadeiras pinacotecas atuais em

relação à organização de quadros independentes, mas que contam sua história e orientam o espectador.

Outro aspecto da compartimentação pode ser identificado com a quadratura. Nesse caso, é uma

compartimentação em dois níveis, ou melhor, a representação da quadratura e o uso do quadro falso

com outra informação espacial. O espectador que entra nesses espaços pictoricamente preenchidos ora

sente-se condicionado ao argumento da quadratura, ora ao assunto do quadro central. Tudo será

definido a partir da posição em que se encontrar o espectador.

Estudar as pinturas ilusionistas na Capitania de Minas Gerais ou mesmo no Brasil do tempo

colonial exige um recuo ao mundo imagético da metrópole portuguesa. Não para buscar entendimento

técnico ou dispositivos formais obrigatórios, mas para compreender os acionamentos da cultura

pictórica ilusionista portuguesa, a partir dos seus focos de maior influência. O ilusionismo

arquitetônico chega a Lisboa, em 1701, pelas mãos do florentino Vincenzo Bacherelli (1672-1745).

Esse decorador lança os pressupostos do gênero quadratura em Lisboa na primeira metade do século

XVIII trabalhando tanto para D. Pedro II, quanto para D. João V. Será um marco fulcral na história das

decorações perspécticas em Portugal suscitando uma série de gerações de especialistas em quadratura

(os chamados quadraturistas). Nosso objetivo não é promover uma história da pintura de tetos em

Portugal ou no núcleo de influência lisboeta, mas é preciso lembrar ao leitor que a quadratura chega a

Lisboa por caminhos florentinos. Bacherelli permanecerá em Portugal até 1721, quando retorna

definitivamente a Florença. Em terras lusitanas, difundirá um formulário específico com influências

bolonhesas, mas também florentinas. No Brasil colonial, esse formulário chega por volta da década de

trinta no Rio de Janeiro e também em Salvador, respectivamente entre 1732 e 1735. Na colônia

assistiremos a dois formulários: aqueles descendentes de influências baquerelianas e aqueles a partir de

formulários pozianos, ou seja, a partir de elementos decorativos advindos de Vincenzo Bacherelli e

outros com a difusão do tratado de perspectiva (e da obra pictórica) do jesuíta Andrea Pozzo. A

repercussão das ideias de Pozzo podem ser vislumbradas não apenas nas pinturas que realizou, mas

também no texto teórico que produziu entre 1693 e 1700, e que encontrou inúmeras traduções por todo

o mundo setecentista. Em Portugal encontram-se 3 traduções (manuscritos) inéditas, sem imagens e

ainda sem um estudo específico.

Provavelmente esses textos serviram a pintores e/ou cenógrafos interessados no estudo e na

prática das decorações pictóricas com efeito de simulação arquitetônicas. Não será preciso

individualizar todas as etapas do quadraturismo em Portugal, assunto vasto e que nesse momento não

nos preocupa diretamente. Importa, pois, colocar em evidência que a perspectiva apresenta uma grande

vitalidade em toda a história da humanidade. Falamos de perspectiva, de quadratura e,

consequentemente, do artifício da realidade virtual. Na pintura de tetos, a perspectiva assume um

acordo com o olho do espectador. Pois o plano do quadro não está na vertical, mas na horizontal. Nesse

caso, o fruidor deveria adotar a configuração da perspectiva do quadro? E sobre o ponto de fuga, qual a

melhor localização? Vignola-Danti propõe para as pinturas de tetos um ponto de fuga central,

excetuando-se situações especiais. No Renascimento estas questões foram amplamente interrogadas e

discutidas. A posição do ponto de fuga no espaço pictórico e a sua relação com o espectador estavam

constantemente em debates, entre os séculos XV e XVI. Outra situação especial na pintura perspéctica

é a distância entre a imagem e o espectador. Lomazzo chama a atenção dizendo que nas distâncias

curtas há problemas de distorção e que, nesse caso, seja dado o triplo do tamanho das figuras, em

contrapartida, Vignola-Danti, em seu Le Due Regole dela Prospettiva, definia como no mínimo duas

vezes o tamanho da dimensão maior do quadro. Sabe-se que a perspectiva do Renascimento era

Page 317: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

310

diferente daquela do Barroco, como também, a perspectiva italiana se diferencia à das zonas do norte

europeu.

Enquanto a italiana preocupava-se com o significado material (a forma), a perspectiva do norte

privilegiava o seu lado particular. Não obstante, é significativo ver em algumas obras de Antonello da

Messina certa influência do norte da Europa. Analisar ou estudar a história da pintura tendo como

ponto fulcral a perspectiva é tarefa complexa, mas, também, fascinante sob o ponto de vista das

respostas ou soluções encontradas por diversos artistas ou decoradores. Neste caso é importante e

esclarecedor ao mesmo tempo determinar alguns tipos de espaço pictórico criado com a perspectiva.

Ora, diversos autores que tratam a configuração perspéctica do espaço, como Erwin Panofsky, Hubert

Damisch, Lawrence Wright, H. Pirenne, Artur H. Chen, Decio Gioseffi, Martin Kemp, Guilio Carlo

Argan, Javier Navarro de Zuvigalla, Joaquim Garriga, Filippo Camerota e Hans Belting, para citar

apenas alguns, preocuparam-se com a importância ou não de se fazer uma história da perspectiva

partindo de dois pressupostos: a importância da perspectiva sob o ponto de vista histórico e dominado

por um modelo visual e também na distinção de dois momentos de visualidades, isto é, formas

geométricas e científicas e modelos mais melancólicos e expressivos, criando certa instabilidade, mas,

ao mesmo tempo, uma introspecção típicas dos tempos entre os séculos XVII e XVIII. Alguns autores

mais específicos individualizam as decorações em interiores de falsa arquitetura em dois grupos:

aquelas em que o observador não está obrigado a contemplar a pintura a partir de um ponto fixo, pois a

pintura tem uma finalidade decorativa nas superfícies que delimitam o espaço; noutro sentido, aquelas

em que o espectador tem a sensação de que os elementos figurativos incorporam-se

tridimensionalmente ao espaço arquitetônico, prolongando-o visualmente, mas apenas a partir do ponto

de vista adequado.

Os dados anteriores nos permitem conceber com maior predisposição a pintura mineira do

tempo do Barroco ou do Rococó.1 O foco mineiro vai desde os caixotões até nuvens etéreas ou figuras

que pairam no ar em movimentos concêntricos com apoio de algumas formas arquitetônicas; rocalhas

gigantescas ricamente ornadas no centro geométrico do suporte com emendas ativas em teias ataviadas

por todo o teto. A liberdade interpretativa na construção do espaço virtual é a constatação de ausências

de uma obrigatoriedade aplicativa de normas ou regras preestabelecidas. O uso é operativo, pois a

perspectiva é um instrumento cultural: arte/ciência/religiosidade. Encontra-se um comando relativo à

execução e à operacionalidade. Pensar num processo de aplicação de dispositivos regulares é

condicionar a cultura artística a dispositivos de normas pré-fixadas. As pinturas de falsas arquiteturas

inserem-se também em conjuntos de ações e de forças de dispositivos culturais, mais que qualquer

indução de aplicabilidade de cânones. A questão que se coloca aqui é: como conhecer esses

especialistas e como propor individualidades na feitura das obras ou identificar tais afazeres, seja na

decoração de um teto em ilusionismo perspéctico ou mesmo em composições hagiográficas na

planimetria dos caixotões e de cenas em disposições sem o compromisso do engabo dell’occhio, para

usar uma expressão de Andrea Pozzo. Numa decoração do tipo ilusionista pode-se contar com pelo

menos 7 ou 8 ajudantes membros de uma mesma equipe (pode-se dizer uma Aula?).

A partir de pesquisas realizadas em Lisboa, podem-se exemplificar alguns sistemas: Lourenço

da Cunha foi ativo entre 1740 e 1760, na decoração da nave do Santuário do Cabo Espichel e de

1 MELLO, Magno Moraes. A morfologia da pintura decorativa (o nordeste brasileiro). O Barroco e o Mundo Ibero-

Atlântico, Lisboa: Colibri, 1998. pp. 85-102; MELLO, Magno Moraes. Perspectiva Pictorum: as arquiteturas ilusórias nos

tetos pintados em Portugal no século XVIII. 2002. 620f. Tese (Doutoramento) – Departamento de História da Arte -

Universidade Nova de Lisboa.

Page 318: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

311

dezesseis telas para a nave e capela-mor. Segundo Mss. inédito não publicado de Cirilo,2 era um pintor

de enorme talento que, quase sem mestres, fez-se bastante hábil na perspectiva e na arquitetura. Foi a

Roma e, quando voltou, “(....) não cedia em ciências práticas a nenhum dos muitos e bons

competidores, que a paz e a riqueza de Portugal atraia aqui de todas as partes, sem excetuar João Carlos

Bibiena, pintor e arquiteto do teatro régio; e excedia a todos em princípios teóricos físicos e

matemáticos, como bem mostrou no livro que escreveu sobre a perspectiva teórica (…)”; Jerónimo de

Andrade (1715 – 1801), segundo o mesmo Mss. de Cirilo, afirma que esse pintor foi muito bom nos

ornatos e na arquitetura, desenhou, executou e dirigiu as obras do teto da igreja de São Paulo que é de

perspectiva, ajudado pôr Thomaz Gomes, Vicente Paulo e Gaspar José Raposo; Luis Baptista (1726-

1785), que repinta o forro da nave da igreja de Nossa Senhora da Pena em 1781 com estampas de

Thomaz Gomes, também contava com uma equipe especializada: as peanhas e as mísulas foram

pintadas pelo próprio Luis Baptista, José Thomaz Gomes e Jerónimo de Andrade; os baixos-relevos e

as cabeças das mísulas por José Caetano Ciriaco e as flores por Thomaz Gomes. Os especialistas vão

desde os pintores de figuras, de vasos com flores, grinaldas e suportes arquitetônicos, e mesmo os

preparadores cenográficos que idealizam a arquitetura fictícia, mas também conhecem os métodos de

transposição do desenho para o suporte cupulado ou abobadado (e em muitas vezes em tetos

planimétricos). Esta e tantas outras investigações técnicas/científicas ainda estão no centro das

pesquisas e não se tem ainda um denominador comum. Recorde-se que a transposição do motivo

pictórico para o teto é de extrema importância também à pintura de caixotões, mesmo sem os efeitos de

profundidade espacial.

A quadratura barroca e rococó na região das Minas Gerais organiza-se ao longo do século

XVIII e parte do XIX com um formulário diversificado: representação de nuvens que se abrem em

visões celestiais concêntricas; balcões lateralizados com figuras hagiográficas; armações arquitetônicas

que contornam todo o suporte ligando-se ao quadro fictício por tramos ou fragmentos de pilastras ou

fustes para dar um sentido cenográfico mais ousado; cartelas figurativas isoladas, ricamente trabalhadas

de acordo com o formulário rococó numa ânsia de imediatismo ingênuo e mais contíguo entre a Igreja

e os congregados.

O gênero quadratura, ou o que podemos chamar de exercício de estilo mais dinâmico entre o

fim do século XVIII e os primeiros trinta anos do século XIX, concentra-se nos pincéis famosos do

professor e mestre Manuel da Costa Ataíde.3 Seus tetos pintados se concentram nas primeiras décadas

do século XIX. Suas composições conservam, no centro geométrico, o desenvolvimento da rocalha

sustentada por grupos de colunas a partir dos entablamentos e balcões. É difícil precisar a formação

artística desse pintor/cenógrafo. Seu conhecimento acerca da geometria e da aritmética, da perspectiva,

da cenografia, do desenho arquitetônico e de cartografia é bem apurado e, em alguns documentos,

Ataíde vem sempre referido como grande conhecedor da arte da pintura e do desenho. Diante de todo o

panorama pictórico construído por esse pintor, a atenção volta-se exclusivamente para os tetos

2 Conferir: MACHADO, Cirilo Volkmar. Collecção de memorias, relativas às vidas dos Pintores, Escultores, Architectos

Portugueses; e às dos Estrangeiros que estiverão em Portugal; dedicado [...], Lisboa, 1803. [Mss. inédito na Bibliotecta da

Fundação Calouste Kulbenkian].

3 Uma das primeiras publicações sobre Manuel da Costa Ataíde e José Soares de Araújo foi a de: NEGRO, Carlos del. Dois Mestres de Minas: José Soares de Araújo e Manuel da Costa Ataíde, Universitas. Salvador, Bahia, n. 2, 1969. A

investigação mais atual sobre Manuel da Costa Ataíde é de: CAMPOS, Adalgisa Arantes (org.). Manuel da Costa Ataíde –

aspectos históricos, estilísticos, iconográficos e técnicos. Belo Horizonte, C/Arte Editora. É significativo ressaltar que no

Brasil o conjunto dos tetos pintados foram estudados pela primeira vez por: OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro. A

pintura de perspectiva em Minas Colonial (ciclo barroco). Barroco, n. 10, 1978-79; da mesma autora: A pintura de

perspectiva em Minas Colonial (ciclo rococó). Barroco, n. 12, 1982-83. Não se pode esquecer esta publicação: ANDRADE,

Rodrigo Melo Franco de. A pintura colonial em Minas Gerais. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. n. 18,

Rio de Janeiro, 1978.

Page 319: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

312

pintados. Suas decorações sobreviveram e ainda há documentação bastante significativa que tem sido

estudada não apenas sob o ponto de vista biográfico, mas também sobre questões intrínsecas da sua

produção artística: em 1797 é ordenado sargento, em 1799 alferes e, em 1818, professor da Arte de

Pintura e Arquitetura4. Recordar aqui a solicitação que fez ao rei D. João VI na intenção de criar uma

Aula de Desenho e Arquitetura na cidade de Mariana em 1818:

Senhor ─ Ninguem milhor que Vossa Majestade Real sabe quanto

he util a Arte do Desenho e Architetura Civil e Militar e da Pintura: e

que haja neste novo Mundo principalmente nesta Capitania de Minas

Geraes entre a mossidade homens habeis de admiravel esfera que

desejaõ o Estudo e praxe do risco das Cartas Geograficas e Topograficas

no Desenho e Pintura aos animaes, plantas, aves e outros productos da

natureza: Por isso com a mais profunda humildade e Obediencia

prostrado aos Augustos Pes de Vossa Magestade Real representa Manoel

da Costa Athayde Professor, das Artes Sobreditas, e habitante da Cidade

Mariana, e aqui Supplicante que dezejando muito e não tendo maiores

possibilidades para saciar os seos proprios dezejos de ser util ao publico,

e a sua Naçaõ e ainda a todo o Mundo, na instruçaõ, adiantamento, e

aperfeiçoamento das sobreditas Artes para se colher o fructo dellas e das

dispoziçoins do Throno, se digne Vossa Magestade Real criar este ramo

de instruçaõ na sobredita Cidade Mariana mostrando cada vez mais

Benefico, e liberalisimo para com a dita sua leal cidade, a quem tanto

tem protegido com o seo Paternal amor, desterrando assim a ignorancia,

e a Viciozidade, e promovendo as Artes e sciencias, e a instruçaõ

popular, e geral dos Vassalos, contemplando ao Supplicante ha

hipotheze, de que por hum Exame se mostre digno da graça, merce e

liçaõ que aspira.5

Manuel da Costa Ataíde dava lições de desenho e de pintura e sua proposta tencionava criar

uma Aula pública: o ensino na Capitania funcionava de modo informal e dependente do núcleo

específico dos artistas. Essa Aula pública inseria-se numa novidade, mas pode-se deduzir que naquele

tempo o pensar artístico e as discussões sobre a perspectiva, a cenografia e o engano visual estariam

entre algumas das conversas mais importantes nos núcleos entre os comitentes, os aprendizes e os seus

respectivos mestres.

A decoração ilusionista, durante todo o século XVIII no Brasil (em comum em todas as partes

do território da colônia), apresenta dois momentos fulcrais. Por um lado, recebe os ensinamentos

vindos da metrópole e, por outro, compõe, não apenas na franja litorânea, mas nos dispersos interiores,

uma locução (ou modelo) própria ao longo dos setecentos, avançando pelo século seguinte. Não é

nossa intenção determinar nacionalismos, pois não foi o que aconteceu. Contudo, essa rede de difusão

permitiu o nascimento de formulários híbridos: desde os modelos baquereliano e pozziano,6 até formas

mais soltas e irregulares com flutuações de elementos arquitetônicos que muitas vezes não se

sustentam. Este último fator é basilar, pois estamos diante de formas pictóricas de arquitetura, e não de

4 APM, Códice 257, secção Capitania, fls. 152; APM, Códice 285, secção Capitania, fls. 225 v; APM, Códice 377, maço

22.

5 APM, códice 377, março 22.

6 Para uma visão específica desses dois modelos, conferir: MELLO, Magno Moraes. Perspectiva Pictorum: as arquiteturas

ilusórias nos tetos pintados em Portugal no século XVIII. 2002. 620f. Tese (Doutoramento) – Departamento de História da

Arte - Universidade Nova de Lisboa.

Page 320: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

313

estrutura construída ou tectônica. Esse é o cerne da arte barroca/rococó, pois criar aparência, confundir

o espectador e inseri-lo no espaço pictural é deixá-lo mais próximo da indução do sublime. O mestre

Ataíde chama a atenção para o desenho e a praxe. Nesse contexto, sabe-se que atuava desde as cartas

geográficas até as aves e outros produtos da natureza. Nota-se que seus conhecimentos transitavam

entre a especulação e a práxis – perícia do exercício pictórico. No mesmo documento, anteriormente

citado:

(...) Manoel da Costa Ataide, (...) hé Professor das Artes de

Architetura e Pintura, tendo dado bastantes provas de que não só he

capaz de por em praxe o risco das Cartas Geograficas dos animais,

plantas, aves e outros produtos da natureza, como o explicar e instruir

aos que quiseram aproveitar.

Em 1813, Manuel da Costa Ataíde faz o risco para o altar-mor de Nossa Senhora do Carmo de

Ouro Preto:

(...) todo proporcionado em preceito da ordem compósita de

Architetura e debaixo das medidas q tomou e riscou Vicente (trata-se de

Vicente Alvares da Costa – entalhador) no incluzo q tão bem junto

remeto: cuido q em valentia e gosto o não podia eu fazer milhor e pr isso

estimarei q agrade a VM e a todos os nossos caríssimos: Elle deu me

grande trabalho privando me de outros interesses.7

Percebe-se que, para além do exercício da quadratura, Ataíde era capaz de produzir formas

arquitetônicas para altares e até (provavelmente) projetos arquitetônicos. Aqui, chama-se a atenção para

a cenografia de um retábulo. O risco dos retábulos poderia servir de discussão mental em relação a sua

operação em estrutura pictórica nos diversos tetos que executou. A ordem compósita para o desenho do

altar-mor, referida no documento, será reencontrada nas pinturas de tetos que realizou não somente em

Ouro Preto.

Vale a pena referir que, em 1826, Manuel da Costa Ataíde acusa a Irmandade de Nossa Senhora

do Rosário de Mariana do não pagamento de trezentos mil réis referente aos trabalhos que realizou

naquela igreja. Um desgaste que se arrastou por vários meses:

(...) provará ser o Autor muito perito na sua Arte de pintura, e

como tal muito procurado para todas as obras de maior circunstancia, de

que costuma dar enteira satisfasao, fasendo as emfim com aqueila

percisão devida aos habeis Professores de semelhante Arte, como dirão

as testemunhas.8 Em outra parte: (...) e ajuste que fez a Irmandade de

Nossa Senhora do Rosario dos Pretos desta cidade de Mariana com o

Alferes Manuel da Costa Ataíde Professor de Pintura sobre o

douramento e pinturas do retábulo do altar mor da sua Igreja como

também a pintura do thecto da mesma capela mor (...).

7 Documentação avulsa no Arquivo da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto. A transcrição desse documento foi

publicada em: MENEZES, Ivo Porto. Manuel da Costa Ataíde. Arquivo da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto.

Nacional. Rio de Janeiro: s/d, n. 18, 1978. p. 44.

8 Cartório do segundo ofício de Mariana, cod. 239, Auto 5972, fl. 4.

Page 321: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

314

Decerto, Ataíde era reconhecido não somente por suas habilidades pictóricas ou arquitetônicas,

mas também pelo amplo conhecimento teórico que tinha. O fato de chamar artistas como testemunhas

garante ao marianense a segurança de ver a sua obra comentada por outros pintores não somente

próximos à sua arte, mas testemunhas de sua capacidade de produção. Paralelamente a essas questões, a

documentação na igreja do Rosário de Mariana nos dá outras importantes informações como:

(...) será o tecto da Capella Mor depois de bem apparelhado de

branco, desenhado, e pintado com hua elegante e moderna perspectiva, e

finas tintas do melhor gosto e valentia, e no âmbito central da mesma

pintura hum painel representando a Assunção da Senhora, ou o que

melhor assentar, ornada, e acompanhada de Seraphinz e Anginhos; e a

semalha real, que o guarnece como remates das janelas dos lados

dourados o que houver ser talha e faichas; e o mais em branco, e os

portaes e a dita simalha, de pedra fingida (...). Logo em seguida a

documentação apresenta uma informação significativa (...) Pintará

tambem nos lados da parede por baicho da mesma capella mor a seu

arbitrio o que julgar melhor, e descente amaneira de asulejo, assim como

as duas portas, e seos portaes, e simalhas de arremates; e do mesmo

modo as escadas (...).

Aqui merece uma atenção especial a preocupação com o quadro recolocado. Isso nos ajuda a

pensar que a quadratura era importante, mas também a leitura do quadro fictício, ou seja, da mensagem

no cimo do suporte. O mesmo documento comenta a pintura de azulejo, outra das capacidades deste

pintor-decorador. Percebe-se um artista que realizava pintura de falsa arquitetura, imitação de azulejos,

riscos para altares e cartografias, isto é, pinturas conduzidas por forças de construção mental de formas

espaciais, o que lhe permite inventar perfeitamente suas valentes perspectivas. É nesse contexto que

pode-se ver Manuel da Costa Ataíde mais como um quadraturista do que um figurista.

Nosso objetivo foi o de evidenciar um artista que idealizava formas tectônicas de grande

respiro. Não é intenção deste artigo individualizar formulários no leque da pintura de falsa arquitetura

no Brasil e muito menos na Capitania das Minas. Tenciona-se ver Ataíde como um preparador de

elementos arquitetônicos, e não apenas como pintor, que aqui substituiremos por figurista. No próprio

libelo o marianense chama uma série de pintores que deram aval à sua obra no Rosário de Mariana.

Isso nos indica o poder de sua produção e sua rede de compressão em relação à pintura em Ouro Preto

e em Mariana (naturalmente, Ataíde trabalhou também em diversas localidades: Catas Altas, Itaverava,

Ouro Branco, Caraças...). O fato de ter sido professor das Artes e da Arquitetura é indicador da sua

capacidade de vivenciar toda a especulação teórica e pôr isso em Aula, mas, também, o sentido

operativo e prático, pois riscava para o trabalho do entalhador; contava certamente com pintores de

flores, grinaldas e outros ajudantes quando tornava-se um grande empreiteiro. Nesse sentido, vemo-lo

mais com um quadraturista e idealizador das suas valentes perspectivas, elevando verticalmente os

interiores das diversas igrejas em que trabalhou. Sua competência é um fato, bastando observar seus

fustes lisos ou canelados, capitéis compósitos, arcos abatidos, frontões interrompidos, mísulas

sustentando pares de fustes, balcões semicirculares nos cantos estrategicamente, festões entre maciças

colunas e cartelas (engrandecidas com uma iconografia em que a leitura se faz desde o ponto mais

alto), até as narrativas dos quadros laterais como formas de apoio cênico. O centro figurativo segue

igualmente uma explosão de formas cromáticas que podem ser sintetizadas como perspectiva colorida,

para usar um termo no tratado de Andrea Pozzo. Essa colorita prospettiva vem do saber da degradação

luminosa e cromática, da colocação de figuras nos diversos planos e no fortalecimento das sombras e

Page 322: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

315

das cores, enobrecendo toda a indústria com belas composições de arquiteturas. A pintura do teto do

Carmo de Ouro preto nos dá uma nuance indicativa desses aspectos:

(...) que a exemplo de todos os Templos, e ainda muito de outros

edifícios públicos, e particulares, se tem adotado segundo o gosto dos

antigos e modernos; e eu alcanço ser acerttado. Sendo este templo de

Nossa Senhora do Carmo, magestoso, e ademiravel, pella sua construção

e veziveis perfeiçoens; se descobre nelle alguns retoques contra a regra e

razão, como se vê em alguns corpos; confundidos com a mesma cor

branca q tem as paredes; qdo. Elles são para destinação e Ornato de seu

composto. 1°─ para acerto do seu ornato (...) acho ser acertado que se

entregue no dito Tecto, depois de novo branquiamento, hua bonita,

valente e espaçosa pintura de Perspectiva, organizada de corpos de

Arquitetura, Ornatos, Varandas, festoins, e figurado, o que for mais

acertado; sem que confunda os espaços brancos q devem apareser pª

beneficio, e destinção da mesma pintura, e athé ella não só animara a

igreja mas fará sobre sahir os mesmos Altares já doirados; e a simalha

real q o sircula, seja de hua bonita cor geral azul clara, ou por sima

della hum brando fingimento de pedra, azul da Prússia.9

Nesse documento, Ataíde salienta o gosto dos antigos e modernos. Isso significa que tem

conhecimento do universo pictórico e arquitetônico do seu tempo, que a sua relação com o mundo

clássico é notória e evidente. Ainda, o pintor chama a atenção para alguns retoques contra a regra e

razão, como se vê em alguns corpos. Demonstra que seu conhecimento passa pela cultura especulativa

da construção perspéctica, pois os corpos são fragmentos de falsa arquitetura que ele acredita ser

acertado representar para que não haja confusão com o resto da pintura. Finalmente, a sua referência a

uma valente e espaçosa pintura de Perspectiva. Tudo remete a uma produção quadraturista e

cenográfica. Sua intenção é causar surpresa e forte admiração ao fruidor. Percebe-se a liberdade

interpretativa a partir da ausência de vínculos estruturais, pois as características desse espaço podem

influenciar na concepção do ilusionismo e na realização de uma tipologia unitária e realista ao mesmo

tempo. É a perspectiva como ferramenta de integração cultural, difusão teórica e praxe pictórica de

ateliê. Para melhor entendermos a construção perspéctica de qualquer representação, é fundamental ter

em conta que entre o pintor e a cena existe um plano de projeção. Sem embargo, as medidas reais de

um objeto serão alteradas pela perspectiva, segundo a aproximação ou o afastamento do plano de

projeção que, no nosso caso, trata-se do suporte abobadado que só existe na mente do artista. Nesse

mesmo documento, Ataíde nos dá informação precisa sobre forma, volume, cor, espaço e pintura, isto

é, o universo do simulacro arquitetônico.

Percebe-se nitidamente a sua preocupação didática em relação ao ensino da delineação de

elementos em perspectiva e suas propriedades. Manuel da Costa Ataíde é referido como professor das

Artes e da Arquitetura e Pintura, he capaz de pôr em praxe o risco de cartas geográficas. Isso é muito

sintomático, pois o envolvimento mental com a projeção cartográfica nos remete ainda aos sistemas de

coordenadas e ao conhecimento da gnomônica, isto é, a ciência dos meridianos. Já se chamou aqui a

atenção para a vitalidade da perspectiva em toda a história do homem e da cultura artística. O interesse

do quadraturista era melhorar e amplificar a percepção. Pode-se entender Manuel da Costa Ataíde

9 Documento avulso – Arquivo da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto. A transcrição desse documento foi publicada

em: MENEZES, Ivo Porto. Manuel da Costa Ataíde. Arquivo da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto. Nacional. Rio de

Janeiro: s/d, n. 18, 1978. p. 97-98.

Page 323: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

316

como um artífice da realidade virtual. Naturalmente, é fundamental os textos científicos, as fontes

teóricas usadas e difundidas no nosso espaço geográfico: a Capitania das Minas Gerais. Deixo aqui um

breve lembrete: a difusão do tratado de Perspectiva do jesuíta Andrea Pozzo que circulou nas Minas

Setecentistas, como também outros títulos que aqui circulariam e acabariam nas mãos nos nossos

pintores quadraturistas. Um aspecto ainda pouco desvendado pela historiografia mineira.

Pode-se perguntar: Ataíde usa os sistemas de coordenadas entre latitude e longitude para

deslocar seus desenhos, situar melhor a marcação para uma correta representação de suas imagens,

organizar melhor os planos ou os ângulos na representação de qualquer imagem? Esse sistema encontra

relação direta na transferência do projeto inicial para o suporte a ser decorado com os elementos

fictícios da arquitetura, pois passa por esses conhecimentos cartográficos? É significativo ter sempre

em mente que muitos pintores que estudavam e empregavam a perspectiva para a construção de suas

cenas foram, também, em alguns casos, cartógrafos. A quadrícula, ou rede de paralelos e de

meridianos, assinala a construção de projeções que ajudam ao quadraturista orientar-se na transferência

do desenho ao suporte final.

É possível transferir o comentário de Ataíde para a obra que foi realizada: a quadratura na

capela de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Nesse teto, Ataíde cria uma espécie de zona de fuga

que, acima da cimalha do edifício, projeta rica intenção de ilusionismo na tentativa de cont inuar as

paredes laterais do templo. A construção perspéctica lança o espaço para o alto, não arromba o teto,

mas dá maior relevo ao centro da rocalha figurativa que institui a espacialidade finita. Manuel da Costa

Ataíde deve ter usado quatro pontos de fuga para a elaboração da sua falsa arquitetura, os quais criam

uma zona intermediária de modo que um maior número de pessoas pudessem ver a obra sem grandes

deformações. Para tal, esses quatro pontos criam ampla área perspéctica. Essa proposta foi discutida e

utilizada por Antonio Palomino em seu tratado publicado na Espanha em 1724, o que não quer dizer

que o marianense teve em mãos o texto espanhol, mas permite deduzir que o artista mineiro era capaz

de perceber qual seria a melhor opção para suas intervenções perspécticas. A pintura em São Francisco

aplica-se a um teto cruciforme de braços iguais e ocupa o centro do quadrado que se apoia em quatro

colunas por intermédio de arcarias. Nas duas extremidades da composição, abrem-se dois pórticos com

colunas em fuste canelado e, a princípio, o uso do capitel compósito, rematados com arcos plenos com

volutas e grande número de putti. Nessa composição estão presentes dois espaços celestiais: um muito

rico, em azul forte com nuvens brancas, que é o espaço vazado das arquiteturas falsas; e o outro com

um céu radiante da rocalha central onde a Virgem dirige seu olhar aos crentes que se encontram no

espaço físico do templo.

O papel fundamental desempenhado pela quadratura distingue-se radicalmente dos

demais efeitos considerados apenas como simples decorativismos. O sucesso desse formulário é a

síntese entre os elementos arquitetônicos e a justaposição das figuras que ali integram com grande

naturalidade. A iconografia da Virgem constitui o ponto central das linhas de força no centro da

composição. A única coisa que o pintor tem a fazer é enganar os olhos dos fruidores, fazendo parecer

verdadeiro o que é falso. Em poucas palavras, perspectiva, transgressão, tradicionalismo e frontalidade

ou, apenas, vontade espacial: a indução, o mover e o persuadir.

Algumas observações técnicas são pertinentes e podem ser esclarecedoras.

Consideremos as transições (passagens) graças às quais é assegurada a ligação com a arquitetura,

quando a decoração cobre toda a superfície da abóbada, de uma cornija a outra, o entablamento, o friso

horizontal, os capitéis e os medalhões das cornijas formam uma separação natural, servindo-se de uma

espécie de tela para sobressaírem às cenas num espaço luminoso. Em São Francisco, parece que o eixo

perpendicular ao chão passa pelo centro da composição, portanto, o espectador deve colocar-se de tal

Page 324: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

317

modo que o seu olhar esteja num plano vertical; mas, se o eixo não passa pelo centro, temos apenas

uma visão oblíqua, nesse caso, o ponto de observação situa-se fora da pintura. É o que acontece em São

Francisco e em tantas pinturas do tipo ilusionista em Minas colonial. Esse é o universo decorativo do

professor e mestre Manuel da Costa Ataíde. Estamos diante de um processo entre o quadro recolocado

e a quadratura. Mas o quadro recolocado é arquitetônico, tectônico e dentro do interesse do artista-

decorador e de seus interlocutores; e essa vasta dimensão centralizada no teto é o centro de todas as

preocupações.

Em São Francisco de Assis, somos inundados pela gigantesca rocalha que contém a

Virgem e seus músicos num turbilhão de efeitos em constante movimento. Tudo se restabelece quando

o fiel penetra no espaço real do edifício. Ataíde soube impor essa situação. A quadratura é o

revestimento, a ossatura ou a membrana arquitetônica que se abre perante o mundo imagético. Por isso,

no documento da igreja do Carmo, é notória a diferença entre os espaços da arquitetura picta e os

espaços brancos que devem aparecer para benefício e distinção da mesma pintura, fazendo-a

sobressair. Pode entender-se que é um modo de diferenciar dois espaços: o tectônico e o simbólico do

tema religioso. Perante todo esse universo, esse teto cumpre uma intensidade dramática inédita.

Os conceitos de Ataíde, suas escolhas e seus modelos foram sempre fiéis a essas

fórmulas morfológicas. Sua maior preocupação foi com o centro da quadratura (talvez uma moldura

bem formulada para a suntuosa rocalha central). A rocalha é engrandecida, se comparada a outros

modelos coevos, e ainda mais elaborada. Talvez, aqui, uma espécie de liberdade barroca, como salienta

Wittkower, assentada nos pressupostos do Rococó. Ora, Ataíde não está tornando sensível e presente o

universo sagrado?

A representação de arquiteturas pictóricas e de um mínimo de referência tratadística era, sem

dúvida, comum a todos esses núcleos que, em função das suas realidades, construíam pequenos

mundos, com as suas próprias aspirações estéticas adquirindo a possibilidade de (re)elaboração

autônoma. Na verdade, o que se impõe é o exercício de base teórica única que todos tiveram de

procurar, isto é, o conhecimento da perspectiva – o seu funcionamento, o seu ofício e as suas

competências – como ferramenta de persuasão. Nesse caso, um fundamento comum à totalidade do

mundo luso-brasileiro é o contato específico com a teoria e a prática da representação perspectivada.

O professor Ataíde apresenta preocupação em impor uma perspectiva num sentido de

importância e sutileza na representação, em função da sua capacidade em relacionar o espaço interno às

pinturas parietais, o espaço real do templo e a mensagem espiritual que se pretende expor. Uma história

completa.

Page 325: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

318

Figura1: Manuel Caetano fortuna (atrib.). Pormenor da nave da Matriz de Ventozelo, executado

provavelmente nas últimas décadas do século XVIII.

Figura2: Manuel da Costa Ataíde. Pormenor do teto da nave.

Page 326: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

319

Figura 3: Visaõ geral do teto da capela da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, ouro preto.

Page 327: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

320

Figura 4: Manuel da Costa Ataíde, 1801-1812, Teto da nave da Ordem Terceira de São Francisco de

Assis, Ouro Preto.

Page 328: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

321

Figura5: Manuel da Costa Ataíde: estudo identificando apenas a quadratura (recorte feito por Ludmila

Andrade Rennó)

Page 329: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

322

Figura6: Fachada da Igreja de Sâo Francisco de Assis, Ouro Preto.

Page 330: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

323

Sobre os autores

Adriana Gonçalves de Carvalho: Possui graduação em História pela Universidade Federal de Ouro

Preto (2005); Especialista em Metodologia e Historiografia pela Universidade Federal de Juiz de

Fora(2008); Mestrado em História Cultural pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2010).

Atualmente é Doutoranda em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Áreas de atuação: História Cultural da Arte; Teoria artística; Metodologia; Historiografia; Preservação

do Patrimônio Histórico; Projetos Culturais.

Alexandre Ragazzi: Especialista em História da Arte do Século XX pela Escola de Música e Belas

Artes do Paraná (EMBAP), mestre e doutor em História da Arte pela Universidade Estadual de

Campinas (UNICAMP), tendo realizado seu doutoramento em um programa de cooperação com a

Università degli Studi di Firenze (UniFI). Entre 2012 e 2014, foi bolsista da Villa I Tatti – The Harvard

University Center for Italian Renaissance Studies e da Fundación Carolina de Madri. Atualmente é

professor adjunto da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Seus

interesses de pesquisa estão voltados para as relações entre pintura e escultura durante o Renascimento

e o Maneirismo italianos.

Alfredo José Morales Martínez: Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla (1978) y

Catedrático de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla

(1996). Académico correspondiente de las academias de San Fernando de Madrid, de Nuestra Señora

de las Angustias de Granada y de San Telmo de Málaga. Asesor técnico del Departamento de

patrimonio-histórico artístico del Arzobispado de Sevilla; Miembro de la Comisión Andaluza de Bienes

Muebles; Director del equipo redactor del inventario de bienes muebles de la diócesis de Sevilla. Entre

1989 y 1991 ha sido Subdirector General de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura. Asesor de la

Exposición “Las sociedades ibéricas y el mar a fines del siglo XVI”, con sede en el Pabellón de España

de la Expo’98 de Lisboa. Comisario de la Exposición “Metropolis Totius Hispaniae”, organizada por el

Ayuntamiento y el Cabildo Catedral de Sevilla (Sevilla, 1998), Comisario de la Exposición “Velázquez

y Sevilla”, organizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (Sevilla, 1999); Comisario

de la Exposición “La fiesta en la Europa de Carlos V”, organizada por la Sociedad Estatal para la

Conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V (Sevilla, 2000); Comisario de la Exposición

“Filipinas Puerta de Oriente. De Legazpi a Malaspina”, organizada por la Sociedad Estatal para la

Acción Cultural Exterior (San Sebastián, 2003- Manila 2004). Presidente entre 1996 y 2000 del Grupo

Español del I.I.C. (The Internacional Institute for Conservation of Historic & Artistic Works).

André Guilherme Dornelles Dangelo: graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade

Federal de Minas Gerais (1994), especialização em Arte e Cultura Barroca pela Universidade Federal

de Ouro Preto e em Patrimônio Construído pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto,

mestrado em Ciências da Arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1998) e doutorado

em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais (2006). Atualmente é

professor adjunto da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência

na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Arquitetura Brasileira, atuando principalmente nos

seguintes temas: arquitetura religiosa - barroco mineiro, restauro, preservação de centros históricos,

conservaçao e reabilitaçao de edifícios de valor cultural e reabilitação de Centros Históricos. Suas

pesquisas mais recentes têm convergido nos últimos anos nos últimos anos para a área de Cultura

Arquitetônica e Trânsito de Culturas durante o século XVIII entre Brasil e Portugal, como também para

Page 331: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

324

o papel da Gestão Urbana nos Centro Históricos e o lugar do novo dentro dessas preexistências de

valor histórico e cultural. Além de inúmeros artigos e capítulos de Livros apresentado em Congressos

Nacionais e Internacionais, é autor ainda de três livros, entre eles: O Aleijadinho Arquiteto e outros

Ensaios sobre o Tema. Atuou na Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade desde 2007, a partir de

2010 tornou-se seu Superintendente Executivo, onde dedicou-se até 2013, dentro outras atividades na

implantação do Projeto Geral da Implantação do Campus Cultural da UFMG na cidade de Tiradentes e

da parte de Restauração Arquitetônica vinculadas a esses projeto.

Carla Brombererg: Pós- Doutoranda no CESIMA (Centro Simão Mathias de Estudos em História da

Ciência) na PUC/SP. Carla Bromberg atua principalmente nos seguintes temas: História e Teoria da

Ciência, A Classificação do Conhecimento na História da Ciência, Música e Ciência, Matemática e

Música na Renascença, Ciência e Música nos séculos XVI e XVII, História da Teoria Musical,

Historiografia Musical e Musicologia. Possui um Pós-Doutorado pelo CESIMA, Centro Simão Mathias

de Estudos em História da Ciência. Ela é Doutora em História da Ciência (PUC/SP), Mestre em

Musicologia (The Hebrew University of Jerusalem) e Bacharel em Música. Exerceu a presidência da

Sociedade Brasileira de Musicologia em (2002-4) e (2005-7) e foi professora visitante na Universidade

de Princeton (EUA) em 2007-8.

Danielle Manoel dos Santos Pereira: Doutoranda em Artes pelo Instituto de Artes da Universidade

Estadual Paulista (IA/UNESP), na linha de pesquisa: Abordagens históricas, teóricas e culturais da arte,

com bolsa FAPESP (2013-2016). Mestre em Artes IA/UNESP (2012), com Bolsa FAPESP (2010-

2012). Especialista em História da Arte pela UNICSUL (2010). Graduada em História pelo Centro

Universitário Assunção - UNIFAI (2007). Membro do grupo de pesquisa Barroco Memória Viva: da

arte colonial à arte contemporânea, IA-Unesp/CNPq. Desenvolve pesquisas sobre as Igrejas coloniais

Barrocas no Brasil, sobretudo da região de Diamantina (MG), Mogi das Cruzes (SP), Itu (SP) e São

Paulo (SP) com ênfase nas pinturas ilusionistas no forro das Igrejas. Curadoria de Arte Sacra para o

Museu das Igrejas do Carmo de Mogi das Cruzes (SP) - (2011-2013).

Domingos Sávio Lins Brandão: Natural de Belo Horizonte (MG). Músico. Licenciado em História e

Mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Professor da

Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Eliana Ambrosio: Possui Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Uberlândia,

Especialização em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis pela Universidade Federal de

Minas Gerais, Mestrado e Doutorado em História da Arte pela Universidade Estadual de Campinas.

Atualmente é Professora Adjunta da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e

Coordenadora do Curso de Artes Visuais. Em 2013, atuou no projeto de Mapeamento e Diagnóstico do

Presépio do Pipiripau e publicou um capitulo intitulado “Recursos pictóricos e cenográficos para o

ilusionismo espacial nos presépios napolitanos”. In: MELLO, Magono Moares. (Org.). Arquitetura do

engano - perspectiva e percepção visual no tempo do barroco entre a Europa e o Brasil. 1ed. Belo

Horizonte: Editora Fino Traço, 2013, p. 87-103. Em 2014, apresentou o trabalho “A problemática da

exposição dos Presépios Napolitanos nas coleções mundiais.” no XXXIV Colóquio do Comitê

Brasileiro de História da Arte. Territórios da História da Arte; e apresentou e publicou os seguintes

trabalhos no 23º Encontro da ANPAP: “Presépios: Mapas para a demarcação das especificidades e

registro locais”. In: 23 Encontro Nacional da ANPAP, 2014, Belo Horizonte. Anais do XXIII Encontro

Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Belo Horizonte: ANPAP; Programa de Pós-graduação

em Artes - UFMG, 2014. p. 140-155; e “Mapeamento e Diagnóstico do Presépio do Pipiripau:

complexidade e transdisciplinaridade.” In: 23 Encontro Nacional da ANPAP, 2014, Belo Horizonte.

Page 332: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

325

Anais do XXIII Encontro Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Belo Horizonte: ANPAP;

Programa de Pós-graduação em Artes - UFMG, 2014. p. 1472-1484.

Fábio Henrique Viana: Graduado em flauta transversal pela Escola de Música da Universidade

Federal de Minas Gerais (2000), diplomou-se também em flauta transversal pelo Conservatorio

Giuseppe Verdi de Milão, Itália (2003). É Mestre em Música pela Escola de Música da UFMG (2005)

e Doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFMG, na linha de pesquisa

História Social da Cultura (2011). É professor da Escola de Música da Universidade do Estado de

Minas Gerais e autor do livro A paisagem sonora de Vila Rica e a música barroca das Minas Gerais

(1711-1822), publicado em 2013 pela editora C/Arte.

Flávio Antônio Cardoso Gil: Formado em Comunicação Social-UFRGS; Especialização Latus Senso

Cultura e Arte Barroca da UFOP; Mestrado em História da Arte EBA-UFRJ; Membro do Conselho

Municipal de Cultura da cidade de Porto Alegre pelo segmento de Patrimônio Histórico; Sócio

Benemérito da Associação dos Conservadores e Restauradores do Rio grande do Sul pela contribuição

ao patrimônio de Estado e à instituição.

Fumikazu Saito: É Doutor e Mestre em História da Ciência pelo Programa de Estudos Pós-Graduados

em História da Ciência, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui graduação em

Engenharia Elétrica e é bacharel em Filosofia. Atualmente é professor do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação Matemática da PUC/SP e do Programa de Estudos Pós-Graduados em

História da Ciência da PUC/SP e pesquisador junto ao Centro Simão Mathias de Estudos em História

da Ciência (CESIMA-PUC/SP). Editor do periódico eletrônico "História da Ciência e Ensino:

Construindo Interfaces". Tem experiência na área de Filosofia e História da Ciência e da Matemática,

História da Ciência e Ensino de Ciência e História da Ciência da Técnica e da Tecnologia, atuando

principalmente nos seguintes temas: filosofia natural, magia natural, aparatos e instrumentos

científicos, a ideia de experimento e experiência, ciência e matemática no século XVI e XVII.

Janaína de Moura Ramalho Araújo Ayres: Bacharel em Pintura pela Escola de Belas Artes da

Universidade Federal do Rio de Janeiro (1998); Mestre em Artes Visuais, na linha de pesquisa de

História e Crítica da Arte, pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009)

com Pós-graduação (latu-sensu) em História da Arte Sacra pela Faculdade de São Bento do Rio de

Janeiro (2011); e Doutorado em Artes Visuais, na linha de pesquisa de História e Crítica da Arte, pela

Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2014), como bolsista pela Capes e

bolsa sanduíche em Portugal. Atualmente, ocupa o cargo de Professora de Arquitetura Religiosa no

Brasil - Revestimentos ornamentais: talha, pintura e azulejaria, no curso de pós-graduação (latu-sensu)

em História da Arte Sacra na Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. É membro do grupo de

pesquisa Perspectiva Pictorum, vinculado a UFMG. Possui experiência na área de Artes, com ênfase

em História da Arte, atuando principalmente nos seguintes temas: história da arte colonial, pintura de

perspectiva e geometria descritiva. Atuou como professora substituta da Universidade Federal do Rio

de Janeiro, nas disciplinas de Geometria Descritiva, Desenho Geométrico e Perspectiva.

Jorge Manuel de Oliveira Rodrigues: Licenciado em História pela Universidade de Lisboa, Mestre e

Doutor em História da Arte (Medieval) pela F.C.S.H. - U.N.L., professor de História da Arte na

Universidade Nova de Lisboa desde 1993, membro integrado do Instituto de História da Arte e

conservador das colecções de Arte Islâmica, Arménia e Oriental do Museu Gulbenkian (na Fundação

desde 1989). Especialista em Arte Medieval (arte Românica e da Alta Idade Média), com várias

publicações sobre Arte Medieval e Moderna (também sobre Arte das Missões Jesuíticas da América do

Sul e do Norte Alentejano), incluindo o Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa (1986, c/ Paulo

Page 333: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

326

Pereira, versão actualizada 2009), o capítulo Modo Românico na História da Arte Portuguesa do

Círculo de Leitores (1995), os livros Portalegre (1988) e Elvas (1996) da Presença (em co-autoria), o

Mosteiro de Alcobaça (2007), da Scala Books, o volume O Modo Românico, in Arte Portuguesa,

FUBU Editores (2009) e Galilea, locus e memória. Panteões, estruturas funerárias e espaços religiosos

associados em Portugal, do início do século XII a meados do século XIV: da formação do Reino à

vitória no Salado (tese de doutoramento, policopiado, 2011). Participação no projecto da Rota do

Românico do Vale do Sousa, promovido pela CCRDN, 2004-2007, como historiador da Arte (definição

do programa) e como formador (pós-graduações em parceria com a Universidade Fernando Pessoa,

Porto). Coordenador nacional HERITY desde Março de 2008, tendo realizado certificações em

Florença, Itália (Igrejas de Santa Maria Novella, San Marco, Santa Croce/Cappella dei Pazzi e Santa

Maria del Carmine/Cappela Brancacci), em Vilnius, Lituânia (Universidade de Vilnius) e em Portugal

(22 bens culturais no Médio Tejo).

Loque Arcanjo Júnior: Músico e historiador, doutor e mestre em História Social da Cultura e

especialista em História da Cultura e da Arte pela UFMG. Professor do Departamento de Teoria

Musical na Universidade do Estado de Minas Gerais onde desenvolve pesquisa nas áreas de Música e

História no Centro de Pesquisa da Escola de Música, leciona as disciplinas de Antropologia Cultutal e

História da música. Professor no curso de História do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH)

onde é coordenador do Laboratório de Ensino e Pesquisa (Ladeph) e leciona as disciplinas de Teoria da

História, e Historiografia contemporânea.

Luiz Alberto Freire: Doutorou-se em História da Arte pela Universidade do Porto, Portugal (2001)

com a tese intitulada " A Talha Neoclássica na Bahia", especializou-se (Lato Sensu) em Cultura e Arte

Barroca pela Universidade Federal de Ouro Preto, bacharelou-se em Museologia pela Universidade

Federal da Bahia (1990), licenciou-se em Letras Vernáculas com Francês pela Universidade Católica

do Salvador (1983). Desenvolve pesquisas sobre a arte da talha, ou seja a ornamentação em madeira

esculpida das igrejas baianas, especialmente do século XIX, a pintura e a escultura sacra católica, sobre

os estilos: maneirista, barroco, rococó e neoclássico. Leciona na Escola de Belas Artes da UFBA as

disciplinas de História da Arte Ocidental e História da Arte Brasileira, lidera o Grupo de Pesquisa

“História das Artes Visuais Brasileiras”. Coordenou a pós-graduação em Artes Visuais da EBA/UFBA

onde atua lecionando a disciplina Artes Visuais na Bahia, Análise e Interpretação da obra de arte e

Ornamento, arte e estilo. Nesse programa orienta projetos de pesquisa na linha de História e Teoria da

Arte. É membro do Comitê Brasileiro de História da Arte, ocupando a vice-presidência de setembro de

2007 a outubro de 2010 - CBHA e da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas -

ANPAP, ocupando o cargo de 1º tesoureiro no biênio 2009-2010. Ocupou a vice direção da Escola de

Belas Artes da UFBA de 2005 até o ano de 2013 . Em 2005 ganhou o Prêmio Clarival do Prado

Valadares da Organização Odebrecht, o que facultou a ampliação da pesquisa da tese e a publicação em

2006 do livro "A Talha Neoclássica na Bahia". Por essa publicação o autor recebeu o prêmio Sérgio

Milliet da Associação Brasileira de Críticos de Arte - ABCA. (Texto informado pelo autor)

Luiz Fernando M. Rodrigues: Possui graduação em Filosofia Eclesiástica pela Faculdade de Filosofia

Cristo Rei (1982), graduação em Estudos Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1980),

graduação em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1981), graduação em História

pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1981), graduação em Teologia pela Pontificia Università

Gregoriana (1986), mestrado em História Eclesiástica pela Pontificia Università Gregoriana (1991),

mestrado em Teologia Fundamental pela Pontificia Università Gregoriana (1987) e doutorado em

História Eclesiástica pela Pontificia Università Gregoriana (2006). Atualmente é professor do PPG de

História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Membro da Associação Nacional dos Professores

Universitários de História (ANPUH) e parecerista - Editora Loyola, parecerista - Revista Horizonte -

Page 334: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

327

Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião e Conselheiro do Instituto Anchietano de

Pesquisas. Atua principalmente nos seguintes temas: Jesuítas, Companhia de Jesus, Grão-Pará, Brasil

Colonial e Expulsão dos Jesuítas.

Marcos Tognon: Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo de Ribeirão Preto (1988), mestrado em História da Arte pela Universidade Estadual de

Campinas (1993) e doutorado em Storia Della Critica d'Arte pela Scuola Normale Superiore (Pisa,

Itália 2002). Atualmente é professor doutor da Universidade Estadual de Campinas, na área de História

da Arte. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e

Urbanismo e Restauro dos Bens Culturais Edificados, atuando principalmente nos seguintes temas:

História da Arquitetura no Brasil, História da Conservação do Patrimônio Histórico-Artístico, Crítica

de Arquitetura, História das Técnicas construtivas históricas e Inovação Tecnológica do Restauro

Arquitetônico. É coordenador do I.P.R. (Inovação e Pesquisa para o Restauro) da Agência de Inovação

da UNICAMP e foi conselheiro do CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico

Artístico Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo), mandatos 2002-2004 e 2006-2008, e

presidente do CONDEPACC de Campinas em 2001. Atua na assessoria técnica para projetos e obras

pelo Programa Inova nos Municípios. Foi coordenador do Centro Cultural de Inclusão e Integração

Social da UNICAMP, na Estação Guanabara, Campinas, entre 2006-2008 e 2010-2012.

Magno Moraes Mello: Possui graduação em História pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de

Belo Horizonte (1983); especialização em Crítica de Arte e Museologia pela Università Internazionale

dell'Arte de Florença (1990); mestrado em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa (1997);

doutorado em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa (2002); pós doutorado em História

da Arte pela Università degli Studi di Firenze (2012). Atualmente é professor de História da Arte da

Universidade Federal de Minas Gerais. Está vinculado ao Departamento de História (FAFICH) e

pertence a Linha História Social da Cultura. Lidera o grupo de pesquisa intitulado Perspectiva Pictorum

(desde 2006) responsável pela investigação sistematizada em uma base de dados sobre a pintura

Barroca/Rococó no Brasil (www.fafich.ufmg.br/perspectivapictorum); pertence ainda ao grupo de

pesquisa intitulado Architectural Perspective: digital preservation content access and analytics (desde

2012), sediado na Università degli Studi di Roma (La Sapienza). Este grupo tem como objetivo

pesquisas referentes à pintura de falsa arquitetura e estudos sobre tratados de pintura e de perspectiva,

entre a Europa e o Brasil. Tem experiência na área de História da Arte privilegiando as abordagens

entre os séculos XVII e XVIII. Atua principalmente nos seguintes temas: pintura barroca; forros

barrocos e rococós; estudos dos tratados de perspectiva e de pintura do tempo do barroco no universo

Luso Brasileiro.

Maria Regina Emery Quites: Possui doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas-

UNICAMP (2006). Possui Graduação em Artes Plásticas- bacharelado e licenciatura pela Universidade

Federal de Minas Gerais (1985), Especialização em Conservação Restauração de Bens Culturais (1990)

e Mestrado (1997) no Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de Belas Artes da Universidade

Federal de Minas Gerais. É professora do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Belas Artes e

tem atuação no Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis- CECOR, trabalhando

em ensino, pesquisa, extensão e administração. Foi Coordenadora do Curso de Graduação em

Conservação-Restauração de Bens Culturais Móveis, da Escola de Belas Artes- UFMG de 2008 a 2011,

em sua implantação. Atua no Programa de Pós Graduação da Escola de Belas Artes e possui várias

pesquisas e publicações na área de Conservação Restauração de Esculturas. É vice-presidente do

Centro de Estudos da Imaginária Brasileira- CEIB. Tem experiência na área de Conservação

Restauração de Esculturas Policromadas em Madeira, atuando principalmente com os seguintes temas:

Page 335: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

328

escultura em madeira policromada, imagem de vestir, gesso policromado, técnica construtiva e critérios

de conservação-restauração de esculturas.

Monica Maria Lopes Lage: Doutoranda em História - Universidade Federal de Minas Gerais (2013).

Mestre em História Social pela Universidade Federal do Amazonas (2010). Graduação em Historia -

Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo (2006). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Gênero,

Sociabilidade, Afetividade e Sexualidade. Membro do Laboratório Estudos de Gênero - LEG. Filiada a

ANPUH/MG. Autora de Capítulos de Livros e Artigos em periódicos Nacional e Internacional . Tem

experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil Colonial e Império.

Pablo Sotuyo Blanco: Pablo Sotuyo Blanco: Nascido em Montevidéu, Uruguai, o Dr. Sotuyo Blanco é

professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Música (área de concentração em

Musicologia) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde obteve seu doutorado em 2003 com a

tese "Modelos Pré-Composicionais nas Lamentações de Jeremias no Brasil" tendo posteriormente

realizado estágio de pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa (2011). Personalidade ativa na

pesquisa musicológica brasileira, é o iniciador de muitos projetos de identificação, catalogação e

pesquisa de fontes documentais relativas à música no Brasil, incluindo o estabelecimento de projeto

RIdIM-Brasil (que lida com a iconografia musical no Brasil e do qual é o presidente atualmente), e do

capítulo no nordeste brasileiro do projeto RISM-Brasil (que lida com fontes documentais

musicográficas). Também coordena o Acervo de Documentação Histórica Musical (ADoHM) na

mesma universidade, e participa como especialista na Câmara Técnica de Documentação Audiovisual,

Iconográfica, Sonora e Musical (CTDAIS) do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ).

Paula Ramos: Crítica e historiadora da arte. Doutora em Artes Visuais pela Universidade Federal do

Rio Grande do Sul (UFRGS), é professora do Instituto de Artes da UFRGS, atuando junto aos cursos

de graduação em História da Arte e Artes Visuais, bem como junto ao Programa de Pós-Graduação em

Artes Visuais da mesma Universidade. É curadora de exposições, autora e organizadora de várias

publicações, com destaque para A Madrugada da Modernidade (Porto Alegre: Editora UniRitter, 2006),

Frantz – O Ateliê como Pintura (Porto Alegre: Edição do Autor, 2011) e A Fotografia de Luiz Carlos

Felizardo (Porto Alegre: FestFotoPoA, 2011). Membro do Comitê Brasileiro de História da Arte

(CBHA), da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP), bem como da

Associação Brasileira e da Associação Internacional de Críticos de Arte (ABCA/AICA). Vive e

trabalha em Porto Alegre (RS), Brasil.

Regiane Caire Silva: Doutora em História da Ciência com ênfase na área Artes e sub área Gravura,

Mestre em Comunicação e Semiótica onde analisa o processo de criação da artista e gravadora Renina

Katz, ambos realizados na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUCSP. Graduada em

Licenciatura Plena em Artes Plásticas pela Fundação Armando Alvares Penteado- FAAP no ano de

1984. Na década de 80 trabalha com comunicação visual prestando serviço de criação e impressão

gráfica - serigrafia - para agências de publicidade e a partir de 1990 atua, também, como artista plástica

e editora de gravura artística. Atualmente é docente e coordenadora dos cursos de Educação Artística e

Artes Visuais na Universidade Federal do Maranhão - UFMA. Tem experiência nas áreas: Artes

Gráficas, História da Arte, História da Ciência, Fotografia e Conservação e Restauro.

Renata Nogueira Gomes de Morais: Graduada em História pela Universidade Federal de Juiz de

Fora. Mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais na linha de pesquisa história social da cultura,

orientada pelo Prof. Dr. Magno Moraes Mello.

Page 336: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

329

Rodrigo Baeta: Arquiteto, formado pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas

Gerais (EA UFMG), Especialista pelo Curso de Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios

Históricos da Universidade Federal da Bahia (IX CECRE UFBA) e pelo Curso Ciudades y Viviendas

de Iberoamérica, oferecido pelo Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología

(CENCREM), La Habana, Cuba. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e

Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPGAU UFBA) – Área de Concentração em

Conservação e Restauro. Doutor pelo mesmo programa, fez Estágio de Doutoramento no Exterior junto

ao Dipartamento di Storia dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici da

Università degli Studi di Roma – La Sapienza. Professor Adjunto II do Núcleo de Teoria, História,

Projeto e Planejamento da Faculdade de Arquitetura da UFBA. É Professor do Mestrado Profissional

em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos (MP CECRE UFBA), bem como

seu atual coordenador; Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e

Urbanismo (PPGAU UFBA); Diretor da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em

Arquitetura e Urbanismo (ANPARQ) - mandato 2013-2014. Com capítulos de livro, e inúmeros artigos

publicados em revistas científicas e anais de eventos, o autor é particularmente versado no estudo do

Barroco, principalmente na investigação da arquitetura do período e em sua expressão no espaço

urbano das cidades europeias, hispano-americanas e luso-brasileiras. No ano de 2010 lançou, pela

EDUFBA, o livro O Barroco, a arquitetura e a cidade nos séculos XVII e XVIII, publicação que

recebeu o Prêmio da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo –

ANPARQ 2012: melhor livro autoral. Em 2012 lançou, também pela EDUFBA, mas em parceria com

o PPGAU UFBA, o livro Teoria do Barroco. Em 2015 lançará, pela mesma editora, o livro digital, em

dois volumes, Teatro em grande escala: a cidade barroca e sua expressão na América hispânica.

Roxane Sidney Resende de Mendonça: Professora integrante do grupo HACAD, com participação

nas disciplinas História e Análise Crítica da Arte e do Design I a IV para os cursos de Design Gráfico,

Design de Produto, Design de Ambientes e Artes Visuais - Licenciatura, na Escola de Design da

Universidade do Estado de Minas Gerais (ED/UEMG), desde 2006. Doutoranda pelo programa de pós-

graduação em História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas Universidade Federal de Minas

Gerais (Fafich/UFMG) por meio do Programa de Capacitação Docente Mineiro (PMCD) com apoio da

FAPEMIG, 2011-2015. Membro da Equipe Editorial do Caderno a Tempo: Histórias em Arte e Design

(http://www.ed.uemg.br/publicacoes), desde 2013. Coordenadora do Núcleo de Design e Fotografia

(NUDEF) do Centro de Estudos em Design da Imagem da ED/UEMG, desde 2011. Líder do grupo de

pesquisa CNPq Estudos em Design Fotográfico (dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1748399746550406),

desde 2010. Organizadora da Tangerine, publicação virtual e do blog Tangerinemag do NUDEF

(http://www.tangerinemag.com.br/). Coordenadora do Projeto de Extensão: Mixirica e Tangerine:

iniciativas de compartilhamento de conhecimento e experiências em fotografia pelo NUDEF, desde

2013. Professora orientadora de TCC do curso de Artes Visuais – Licenciatura, 2008-2011 e de

Iniciação Científica, 2007-2011.

Vanessa Borges Brasileiro: doutora em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da

Universidade Federal de Minas Gerais (2008), possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela

Universidade Federal de Minas Gerais (1992), especialização em Urbanismo pela Universidade Federal

de Minas Gerais (1996), mestrado em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999).

Foi presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG)

no ano de 2003 e é membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS).

Atualmente é Professor Adjunto III da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área

de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo e Técnicas

Retrospectivas, atuando principalmente nos seguintes temas: projeto de arquitetura, intervenção em

edificações históricas, patrimônio, preservação e arquitetura contemporânea.

Page 337: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

Formas Imagens Sons

330

Vânia Myrrha de Paula e Silva: Mestre em Arquitetura e Urbanismo (2011) - Escola de Arquitetura

da UFMG. Especialista em História da Arte (2006) - PUC Minas. Especialista em Arte Contemporânea

- Atualização Crítica (2002) - IEC Instituto de Educação Continuada - PUC Minas. Graduada em

Arquitetura e Urbanismo - Faculdades Metodistas Integradas Isabela Hendrix (1989). Atualmente é

Chefe de Departamento de Contextualização e Fundamentação e professora de História e Análise

Crítica da Arte e do Design na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

Coordenadora do Projeto de Extensão ´Com Legenda´ - Rede de Comunicação com Intercambistas da

ED-UEMG (http://comlegendaed.com.br/). Atuando principalmente nos seguintes temas: História da

Arte, Arquitetura e Design.

Walmira Costa: Doutoranda em Ciências da Conservação na Faculdade de Ciências da Universidade

Nova de Lisboa. Foi bolsista Virtuose do Ministério da Cultura do Brasil para realizar aperfeiçoamento

técnico em conservação e restauro no Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. Neste

mesmo período, fez estágio no Depto. de Conservação e Restauro de Livros e Documentos do Instituto

dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo. Como diretora da empresa Memória Viva, desenvolveu de

2001 a 2011 relevantes trabalhos em Belo Horizonte em áreas correlacionadas à preservação do

Patrimônio Histórico e Artístico. Desenvolveu projetos para o Centros de Estudos da Companhia de

Jesus, IPHAN, TJMG, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, Santuário do Caraça,

Cruzeiro Esporte Clube dentre outros.

Yacy-Ara Froner: Doutora em História Econômica pela USP, com tese na área de Cultura Material.

Professora de História da Arte e de Conservação da Escola de Belas Artes, vinculada ao Programa de

Pós-Graduação em Artes e ao Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da UFMG.

Coordenadora do Grupo de Pesquisa ARCHE – Arte, Conservação e História – voltado aos estudos de

História da Arte Técnica, História das Coleções e Conservação Preventiva. Editora-chefe da Revista do

Programa de Pós-Graduação em Artes PÓS:. Membro do ICOM e da ANPAP.

Page 338: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens

331

CLIO GESTÃO CULTURAL E EDITORA

MEMORIAL DA PRODUÇÃO

A presente edição foi composta na fonte Times New Roman 12/14

PRODUTORAS EDITORIAIS:

Adriana Gonçalves de Carvalho

Mônica M. Lopes Lage

Tânia Maria Teixeira de Melo Freitas

CONCEPÇÃO DA CAPA:

Ludmila Andrade Rennó

IMAGEM DA CAPA:

Manuel da Costa Ataíde, 1801-1812, Teto da nave da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, Ouro Preto.

Foto de Magno Moraes Mello

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO:

Ludmila Andrade Rennó

REVISÃO:

Os autores

Page 339: MAGNO MELLO Formas Sons Imagens